La Fiction de la postmodernit
selon l'esprit de la musique
1/514
Du mme auteur : La Pense de Xenakis, Paris, Ed. Boosey and Hawkes, l968. Pour les Oiseaux, Entretiens de John Cage avec Daniel Charles, Paris, Ed. Pierre Belfond, l976. (Ouvrage traduit en allemand, en anglais, en espagnol, en italien, et en japonais.) Le Temps de la voix, Paris, Ed. Universitaires (J.-P.Delarge), l978. Gloses sur John Cage, Paris, Union Gnrale d'Editions, l978. (Ouvrage traduit en japonais.) John Cage oder die Musik ist los, Berlin, Merve Verlag, l979. Sur la Route du sel, en collaboration avec le sculpteur Bauduin, Paris, Ed. Brunidor,l984. Musik und Vergessen, Berlin, Merve Verlag, l984. Poetik der Gleichzeitigkeit, Bern, Benteli Verlag, l987. Zeitspielrume. Performance Musik Aesthetik, Berlin, Merve Verlag, l989. Musketaquid. John Cage, Charles Ives, und der Transzendentalismus, Berlin, Merve Verlag, l994. Musiques nomades, Ecrits runis et prsents par Christian Hauer, Paris, Editions Kim, l998.
2/514
3/514
Envoi .............................................................................................484
Chapitre 28 : A la recherche d'une socit sans conflit ............................. 485
Sources..........................................................................................500 Bibliographie.................................................................................504
Note sur la bibliographie........................................................................... 505 Bibliographie 1 : "transatlantique" ............................................................ 506 Bibliographie 2 : "transpacifique" ............................................................. 510
4/514
Avant-propos
Dans les tudes qui vont suivre, on n'a pas entrepris de passer en revue la production romanesque du XXe sicle, comme l'avait fait par exemple en 1987 la Postmodernist Fiction de Brian McHale, et comme l'a tent nouveaux frais Stephen Baker dans The Fiction of Postmodernity (1).A vrai dire, lorsque JeanFranois Matti m'avait demand, voici trois ans, de rflchir une Critique de la postmodernit, l'ide de substituer Fiction Critique s'tait immdiatement impose moi, parce qu'il me semblait qu'une catgorie (ou mtacatgorie) comme postmodernit relevait d'une volont de construction historique dont les tenants de la Thorie critique comme Adorno n'avaient tenu compte, justement, qu'en vue d'une critique sens unique. Peut-tre tait-ce l'effet d'un parti-pris ? Il se trouve que, jeune musicien , j'avais rencontr Adorno aux Ferienkurse de Darmstadt ; mais le sentiment que m'avaient laiss l'homme et sa dialectique, malgr l'intrt que je portais la Philosophie der neuen Musik et ses autres crits (2), tait celui d'un malaise persistant - celui qu'a dcrit Jean-Franois Lyotard dans ses "Drives", et approfondi dans "Adorno come diavolo" (3) : se laisser aller une critique tellement sre d'elle-mme qu'elle ne dboucht que sur du Hegel au carr, cela revenait une dmission, face la besogne de pense qu'exigeait l'aventure artistique pour tre au moins interroge sur ses origines. L'idal adornien de la "musique informelle" me paraissait susceptible de faire l'objet d'une approche bien plus efficace en termes d'Auszugsgestalten (c'est-dire de "formes-esquisses") : avec le compositeur Dieter Schnebel, disciple d'Ernst Bloch, je voyais dans l'Experimentum mundi, donc dans le "systme ouvert", tel que la postmodernit invitait le repenser, l'expression la plus rigoureuse de la "potique de l'histoire" laquelle conduisait la pense blochienne ; les musiques exprimentales valaient d'tre interroges en tant que faisant signe vers ce que Grard Raulet appelait "une autre rationalit" (4). Fidle, d'autre part, l'ide (chre, jadis, Merleau-Ponty, et de l Lyotard) de l'urgence d'une relativisation du relativisme, je croyais ncessaire non seulement, comme Lyotard l'avait suggr dans sa contribution magistrale l'Encyclopdie philosophique universelle (4), de "rcrire la modernit" la faon de Heidegger, mais de remonter ne serait-ce que pour vrifier la connivence qu'avait su diagnostiquer Grard Raulet entre Bloch et Nietzsche - jusqu' l'adversaire jur de Hegel qu'avait dcrit Deleuze dans son livre sur Nietzsche, et dont la gnalogie de la postmodernit ne pouvait l'vidence faire l'conomie (5). Le mot de fiction, Nietzsche ne l'avait-il pas en effet dj impos non seulement Deleuze, mais Lyotard, c'est--dire aux deux philosophes franais les plus impliqus, volens nolens, dans les dbats de fond touchant la postmodernit ? C'est donc en relisant un passage mon sens capital de l'"Adorno come diavolo"
5/514
de Jean-Franois Lyotard, que je pris ma dcision quant l'intitul du prsent ouvrage il s'agissait du passage dans lequel Lyotard rclamait, pour aborder les musiques "affirmatives", "pauvres et concrtes (celles de Cage avant tout)"(6), que l'on abandonnt l'"alternative" prne par Adorno : n'tant "ni apparence, musica ficta, ni connaissance laborieuse, musica fingens", l'uvre (ou la nonuvre) "povera" serait "jeu mtamorphique d'intensits sonores, travail parodique de rien, musica figura."(7) La Fiction de la postmodernit, donc, serait une enqute sur l'laboration de la "catgorie postmodernit", et cette enqute ne se droberait pas la ncessit de juger, krinein. Mais sans arrogance : elle suivrait non pas l'aveuglement somnambulique qui paraissait de mise Francfort, mais la rigueur dans l'autocritique qu'avait su s'imposer l'auteur de Discours, Figure, au long d'un parcours intellectuel qui l'a conduit ou reconduit dans les parages de Heidegger. Cela permettrait de faire droit la relative complexit smantique du mot fiction : celui-ci n'est pas seulement synonyme de "fabrication", car au latin fabricare, le fingere ajoute la nuance d'une "feinte". Et "feinte" nous expdie vers l'eirneia, l'ironie des Grecs : "ironie" et postmodernit devraient, en principe, faire bon mnage (8). Cela explique la propension gnrale rabattre la smantique du mot "fiction" sur les "arts de littrature" : ceux-ci n'autorisentils pas le ddoublement, la duplicit, bref le double jeu ? Rien de surprenant, si l'on y pense, ce que le matre d'Adorno, Lukcs, se soit permis de voir dans l'"ironie de l'crivain (...) la mystique ngative des poques sans Dieu"(9). Mais rappelons-nous le parallle qu'avait mticuleusement agenc, jadis, Lucien Goldmann entre Lukcs et Heidegger (10); en songeant la fascination commune ressentie chez ces auteurs pour la "mort de Dieu", et en gnral la via negativa (avec tout ce qu'elle comporte d'angoisse de coulpe), ne faudrait-il pas ddoubler et redupliquer, en l'honneur des postmodernes, le diagnostic de Janicaud sur le "tournant thologique" de la phnomnologie, et emboter le pas au "Pour une philosophie non thologique" de Mikel Dufrenne (11) ? Il se pourrait bien, en effet, que l'enjeu le plus constant de la "logique floue", fuzzy, des postmodernes, ft de l'ordre (ou du dsordre) non pas seulement de la thologie, mais de la thologie ngative, et que celle-ci s'accommodt son tour de ce que Derrida a suggr d'appeler, dans le fil de Georges Bataille, une "athologie ngative" - ce qui dbouche assurment sur l'"indcidable" des dconstructionnistes... moins qu'une autre logique, ou qu'une autre rationalit, ne nous guidt secrtement vers un tout autre lieu. En se laissant aller ces rveries, il tait ais, certes, d'extrapoler. Mais on ne quittait gure pour autant le champ d'exercice du discours : on se contentait de parachever, l'aide de thologmes ou de non-thologmes plus ou moins vagues, le linguistic turn. Cela ne revenait-il pas penser en rond ? - Il y avait bien le brlot de Bruno Latour, Nous n'avons jamais t modernes, qui avait le mrite de couper court ces "rondeurs" de la pense qu'taient les "mtarcits" selon Lyotard. Toutefois, et Latour n'y prenait pas garde, son
6/514
anorexie volontaire le portait s'inventer parfois des adversaires un peu trop minces, ou sur mesure ; Heidegger, notamment, se voyait rcus propos de la diffrence ontologique, par exemple, au moyen d'une facilit : "Ds que nous suivons la trace de quelque quasi objet, il nous apparat tantt chose, tantt rcit, tantt lien social, sans se rduire jamais un simple tant." (12) En revanche, la rfrence unique un art "constitu", rfrence dont il prcise qu'elle est " la base de cet essai", parat de nature restituer l'argumentation de Latour son efficace, l're de la postmodernit dchane. Elle concerne une procdure permutationnelle bien connue des musiciens, et dment pratique au XXe sicle par un compositeur postmoderne s'il en est, Olivier Messiaen : le double mouvement des extrmes aux centres et des centres aux extrmes (13). Or il s'agit d'un schme mdival, mais parfaitement applicable aux tches de "purification" ou de "mdiation" au fil desquelles se modlent, selon l'auteur, nos reprsentations du monde. Qu'il y ait un esprit de la musique l'uvre dans nos penses et dans nos crits (14), c'est--dire dans l'conomie du monde tel que nous le sculptons, si cela constitue le secret de notre non-modernit, alors oui, nous n'avons jamais t modernes parce que nous avons toujours t postmodernes (15). Vive Messiaen ! Cela, malheureusement, ne rsout rien. Car qui sommes-nous ? Quand, dans l'exgse de la Phnomnologie de l'esprit qu'il publie en 1948, Kojve affirme que la disparition de l'animal "posthistorique" qu'est devenu l'homo sapiens est aujourd'hui un fait avr, il ne renvoie pas seulement son lecteur la fin de l'histoire europenne, celle qui s'achve avec la victoire de Napolon Ina, il va jusqu' proclamer que l'American way of life prfigure de faon tangible l'"ternel prsent" dont bnficiera dsormais l'ensemble de l'humanit ; et il rectifiera le tir aprs un voyage au Japon effectu en 1959 : l'"interaction" du Japon et de l'Occident finira par la "japonisation" des Occidentaux, "les Russes y compris" (16). Que faire, en effet, quand on s'interroge sur la postmodernit, de l'vnement qu'a constitu, aux yeux des historiens, le clbre dbat sur la "postmodernit" comme "lment moteur de la sphre de co-prosprit asiatique", argument essentiel de la doctrine ultra-nationaliste depuis les annes trente, lors du colloque "Dpassement de la modernit" qui rassembla Tky, et en pleine guerre (1942), plusieurs des philosophes de l'Ecole de Kyto ? La dfinition exacte donner du fait social postmoderne au Japon a donn lieu d'innombrables discussions, au Japon d'abord, puis aux Etats-Unis, enfin en Europe ; et la question est loin d'tre rsolue. C'est que la politique continue d'imposer ses exigences. Selon l'orthodoxie laquelle on adhre, le ton (et la teneur de la Quellenforschung, c'est--dire le reprage et l'inventaire des sources), la faon d'interprter, la prospective envisager, tout se modifie. Or nul, en principe, ne peut se croire totalement indemne de prjugs, et l'hermneutique de Gadamer a relanc dans la seconde moiti du XXe sicle un dbat dj complexe ce propos ; en outre, s'agissant de la postmodernit, les
7/514
ds n'ont pas manqu d'tre pips en tous sens; et l'attitude d'un penseur indpendant de toute infodation voyante tel ou tel clan, comme le philosophe belge Bernard Stevens, dans les divers textes qu'il a consacrs l'Ecole de Kyto et rassembls sous le titre Topologie du nant (17), m'est apparue rare, et exemplaire. Rsistant, en effet, la critique mise par ce qu'il appelle "le petit cnacle des japonisants franais de Kyto", lequel dnonait l'"irresponsabilit" de sa prsentation des penseurs japonais dans un article de 1993, Bernard Stevens s'est insurg, dans son avant-propos, contre "la conscience jugeante des "belles mes" ignorantes de l'inquitude de la pense", qui dcidait de faon autoritaire de ce qu'il y aurait lieu de retenir de tel ou tel philosophe, eu gard ses engagements politiques antrieurs, et surtout au prorata du "penchant fascisant dont faisait preuve, depuis toujours, et pour longtemps encore sans aucun doute, la sensibilit japonaise..." (18) J'ai moi-mme rencontr, propos de la postmodernit made in Japan et date de 1942, un problme analogue, qui concernait vrai dire non pas le seul "penchant fascisant" des Japonais, mais celui, beaucoup plus proche de nous, dont Heidegger eut rpondre en 1945, et que le personnage que je dnomme l'Abb Farias a ractualis plus rcemment. Lors d'une soutenance de thse qui dfraya la chronique, et dont le sujet pouvait effectivement prter quelques controverses, puisqu'il consistait dans une confrontation entre deux penses audacieuses de la modernit, celle de Heidegger et celle de John Cage, ce dernier, de passage Paris, accepta de figurer dans le jury auquel je l'avais convi. Nous dbattions tout fait sereinement, lorsqu'un membre du jury s'avisa de poser au candidat une question trange : "M. Cage, la diffrence de Heidegger, n'a jamais revtu un uniforme de Recteur, ni port de moustache ; sa ressemblance avec Hitler tant, de ce fait, problmatique, pourquoi avoir choisi un tel sujet ?" Le candidat ne sachant que rpondre, Cage se tourna vers l'intervenant, et lui posa en retour un vrai problme : "Comment pouvez-vous insinuer que le port d'une moustache suffise faire de quiconque un nazi ? Et croyez-vous que mon adhsion au bouddhisme zen ait signifi que j'aurais aussi bien particip aux atrocits dont les bouddhistes zen se sont rendus coupables pendant la guerre ?" Lorsque Bernard Stevens s'interroge sur "la conscience tranquille des dfenseurs peu aventureux du politiquement correct, totalement insensibles aux enjeux rels dont l'effort des philosophes de Kyto, ou de Heidegger, sont le tmoin", il formule l'une des difficults majeures auxquelles se heurte la recherche. Sans ncessairement partager les vues de Bernard Stevens sur l'avenir de la postmodernit (la confiance qu'il croit devoir accorder l'idal communicationnel du consensus me parat pour le moins sujette caution...), je considre sa Topologie du nant comme l'un des ouvrages les plus novateurs parus sur la problmatique que les textes dont je propose ici le florilge tentaient, de leur ct et sous l'angle de l'esthtique, de mettre sur pied. L'aire francophone s'est galement enrichie de faon suggestive l'occasion du projet de recherche
8/514
cooprative internationale lanc en 1994 par Augustin Berque sur Le Dpassement de la modernit, hier et aujourd'hui, avec l'ouvrage collectif d'A. Berque et P. Nys intitul Logique du lieu et uvre humaine, qui contient, outre des contributions d'une grande pertinence, une vision plus quilibre de la "politique suivre",dans le domaine postmoderne, que celle du "politiquement correct". Et, s'il faut complter ce (trop) bref palmars, je dois signaler que le livre de Rada Ivekovi_ Orients, critique de la raison postmoderne, accompagn de la publication des actes du Colloque de Cret qui s'tait tenu en 1991 sur Europe-Inde-Postmodernit, m'est apparu, en 1992, comme le tout premier signe du fait mme que les travaux que j'avais entrepris, depuis une bonne vingtaine d'annes, dans ce domaine si frquent apparemment de l'esthtique compare dans ses rapports avec les thories et pratiques de l'art de la "postavant-garde", que ces analyses, donc, pourraient trouver un cho autre qu'amricain ou japonais (49). On trouvera donc essentiellement dans le prsent volume des textesconstats, tmoignant de la naissance "fictionnelle", c'est--dire de la construction, d'un certain concept de postmodernit, que j'ai vu natre, justement, en tant que fiction hypothtique, et dont il m'a sembl non seulement qu'il avait occup le devant de la scne artistique et philosophique l o je l'avais flair et o il m'avait t donn de le suivre, mais qu'il avait jou un rle particulirement efficace, mme lorsque l'inflation du "postmoderne" commercial, culinaire, mdiatique etc. avait envahi - ou sembl envahir - le champ de la "vie quotidienne". L'ordre que j'ai choisi pour les diffrents textes - dont chacun est, sinon entirement auto-suffisant, du moins en prise sur "une" problmatique dont il attaque un aspect particulier, alors que "la" problmatique garde son identit d'ensemble -, ordre qui est fonction d'une chronologie qui ne suit pas l'vnementiel, mais l'apparition d'aspects indits, cet ordre prend en compte la polarisation progressive que dessinait en 1971 la confrence que j'avais prononce la Sorbonne sur la demande de Jean Wahl : ce n'tait que vers la fin, que l'Orient de cette qute commenait poindre, et la rfrence Lvinas - que j'ai retrouve sous la plume de l'auteur des Heidegger's Estrangements, Gerald L. Bruns, treize ans plus tard (20) faisait dj signe comme une invitation se mettre " l'coute de l'Autre, c'est--dire de l'autre civilisation"(21); c'est--dire, selon le mot de Kojve, japoniser. Je tiens enfin dire Jean-Franois Matti, dont la patience a t mise rude preuve par mes retards insenss (et involontaires !), mais dont la confiance m'a touch d'autant plus que j'en abusais, que je lui suis profondment reconnaissant de la gnrosit qu'il n'a cess de me manifester, et de l'accueil qu'il a tenu rserver ce livre dans la collection en tous points prestigieuse qu'il dirige. (Octobre 2000)
9/514
Notes 1. Cf. Brian McHale, Postmodernist Fiction, New York, Methuen,1987. Et Stephen Baker, The Fiction of Postmodernity, Edinburgh, The Edinburgh University Press, 2000. 2. En 1961-1962, avant la publication de la traduction de la Philosophie de la nouvelle musique (due Hildenbrand et Lindenberg) chez Gallimard (1962), j'ai tudi ce livre en lui consacrant un cours d'un semestre l'Universit d'Aix-en-Provence. 3. Cf. Jean-Franois Lyotard, "Drives", in Drive partir de Marx et Freud, Paris, U.G.E., 1973, p. 5-21 ; et "Adorno come diavolo", in Des dispositifs pulsionnels, Paris, U.G.E., 1973, p. 115-133. 4. Cf. Grard Raulet, "L'utopie concrte l'preuve de la postmodernit, ou : comment peut-on tre blochien ?", in Ernst Bloch et Gyrgi Lukcs un sicle aprs, Actes du colloque du Goethe-Institut (Paris, l985), Arles, Actes Sud, l986, p. 27O-285. 5. J.-F. Lyotard, "Argumentation et prsentation : la crise des fondements", in A. Jacob, Encyclopdie philosophique universelle, I. L'Univers philosophique, Paris, P.U.F., 1989, p. 738-750. Cf. Gilles Deleuze, Nietzsche et la philosophie, Paris, P.U.F., 1962 . 6. C'est l'expression utilise dans "Drives", loc. cit., p. 20. 7. "Adorno come diavolo", loc. cit., p. 125. 8. Cf. Daniel Charles, "Ironie et postmodernit", article sous presse dans le numro spcial de la Revue d'Esthtique consacr aux Rires (en hommage Olivier Revault d'Allonnes), automne 2000. 9. Georges Lukcs, La Thorie du roman, trad. Jean Clairevoye, Genve, Ed. Gonthier, 1963, p. 86. 10. Cf. Lucien Goldmann, Lukcs et Heidegger, fragments posthumes (d. Youssef Ishaghpour), Paris, Denol -Gonthier, 1973. 11. Mikel Dufrenne, "Pour une philosophie non thologique", prface la seconde dition du Potique, Paris, P.U.F., 1973.
10/514
12. Bruno Latour, Nous n'avons jamais t modernes, Essai d'anthropologie symtrique, Paris, La Dcouverte, 1991, p. 88-90. En sens rigoureusement inverse, cf. Jean-Michel Salanskis, Heidegger, Paris, Les Belles-Lettres, 1997, p. 31-32 : "Les choses, les tants que nous donne l'Etre, en effet, pour Heidegger, ne sont pas des choses positivistes, des objets matriels bien dlimits, ranger dans leurs tiroirs en attendant l'inventaire de la science ou du sens commun. Ce sont les choses dans toute leur plnitude intentionnelle, c'est--dire exactement telles que nous les vivons, les accueillons, et les intgrons notre monde. Ce sont les choses avec toute leur texture affective, sociale, mythique, potique, avec toute leur charge de pense." 13. Cf. B. Latour, op. cit., p. 105-107. 14. Dans un texte d'une grande beaut, Franoise Proust l'a montr propos des Mille plateaux de Deleuze et Guattari : "la musique s'entend sans doute autant dans le devenir-musical de la langue, comme dans celle d'un Beckett ou d'un Kleist, que dans une composition musicale comme telle." ("Le Style du philosophe", in Yannick Beaubatie, Tombeau de Gilles Deleuze, Tulle, Ed. Mille Sources, 2000, p. 122). 15. Le neuvime et dernier sminaire du Centre de Documentation de la Musique Contemporaine (C.D.M.C.) de l'anne 2000-2001, prvu pour le 12 juin 2001, et "modr" par Batrice Ramaut-Chevassus, auteur d'un remarquable Que sais-je ? sur Musique et postmodernit (Paris, P.U.F., 1998, n3378), s'intitulera Comment ne pas tre postmoderne ?, et se propose de "dfinir la postmodernit comme une attitude et mme comme un esprit du temps, non comme un style". C'est exactement la perspective que je dfends ici, et dans laquelle Bruno Latour me parat engag, mme s'il prtend l'inverse. La mme analyse vient d'tre confirme par le sociologue de Liverpool, Grard Delanty, pour lequel la question de la postmodernit s'est en fait dplace, et concerne dsormais non plus l'Europe, ni mme peut-tre les Etats-Unis, mais l'Extrme-Orient et l'Islam. Cf. G. Delanty, Modernity and Postmodernity, Knowledge, Power, and the Self, London, Sage, 2000, notamment p. 153-155. 16. Cf. Alexandre Kojve, Introduction la lecture de Hegel, Paris, Gallimard, 1968, p. 437, note. 17. Bernard Stevens, Topologie du nant, Une approche de l'Ecole de Kyto, Louvain, Peeters, 2000. 18. B. Stevens, op. cit., p.4.
11/514
19. Cf. Augustin Berque et Philippe Nys d., Logique du lieu et uvre humaine, Bruxelles, Ed. Ousia, 1997 ; Rada Ivekovi_, Orients, Critique de la raison postmoderne, Paris, Nol Blandin, 1992 ; Rada Ivekovi_ et Jacques Poulain, Europe-Inde-Postmodernit, Paris, Nol Blandin, 1992. 20. Cf. Gerald L. Bruns, "Poethics : John Cage and Stanley Cavell at the Crossroads of Ethical Theory", in Marjorie Perloff and Charles Junkerman, John Cage Composed in America, Chicago, The University of Chicago Press, 1994, p. 206-225 ; tout le texte dveloppe le rapprochement Cage/Heidegger, en montrant comment Lvinas relaye en quelque sorte Heidegger dans la qute "transcendantaliste", thoreauvienne, et finalement orientale, de ce que Stanley Cavell dnomme la "reconnaissance" (acknowledgment). 21. J'emprunte cette formule au Prire d'insrer (p. 4 de couverture) du livre de Rada Ivekovi_, Orients (op. cit.).
12/514
Dans l'entretien qu'il a accord Elie During pour la revue Art Press en 1999, et dont le texte a t repris dans le Tombeau de Gilles Deleuze (1), Sylvre Lotringer explique comment, jeune enseignant l'Universit Columbia New York, il dcida de fonder au dbut des annes soixante-dix une revue Semiotext(e) - susceptible de diffuser aux Etats-Unis la pense franaise contemporaine, de faon que celle-ci ft mme de rencontrer la "ralit amricaine". L'entreprise tait quelque peu risque : ce que Lotringer entendait par "ralit amricaine" diffrait notablement de ce que professait l'establishment universitaire local, lequel faisait la part belle la tradition puritaine, et s'adonnait un jeu redoutable, celui de la critique. Ce jeu, en quoi consistait-il ? En une discussion systmatique visant scuriser intgralement la teneur d'une argumentation, et confrant aux seuls spcialistes le droit la lgitimit thorique. Bien entendu, nul ne songerait contester le bien-fond d'une telle rgle, si son application ne conduisait des errements parfois inadmissibles. Comme le rappelle Lotringer, "Une thorie quelle qu'elle soit court toujours le risque de devenir une machine juger. (...) Quand on critique, on s'adresse moins un objet qu'on n'affirme son propre droit critiquer. On se place en position de matrise : on est celui qui sait par rapport ceux qui ne savent pas ou qui savent faux. On n'explore rien, on n'exprimente pas, on ne fait que confirmer ses propres prjugs, mme gnreux. La gnrosit aveugle, il n'y a rien de plus pernicieux. On tuerait les gens pour leur faire du bien. Barthes disait que le classicisme, c'est ce qui s'enseigne en classe. Eh bien, la critique c'est a. La critique, mme excellente, donne toujours une leon." (2) Et quelle tait cette "ralit amricaine" qui, selon Lotringer, se refusait recevoir des leons ? La rponse est dans la question : les "mauvais lves", les cancres, "ceux qui pensaient en prise avec cette ralit, aux Etats-Unis, n'taient pas les universitaires, mais les artistes." (3) Pas n'importe lesquels, pas ceux qui, confronts avec une "pense franaise" exotique, et surtout inattendue, voire nigmatique, s'en empareraient pour la convertir en un nouveau langage dont ils deviendraient aussitt les spcialistes. La revue October, par exemple, fonde la mme poque que Semiotext(e), s'est vite mtamorphose en machine de pouvoir universitaire, et artistique, les deux ne faisant plus qu'un. L'histoire de l'art comme comble de l'art. On n'a plus besoin d'artistes, les historiens sont l. C'est maintenant partout le mme langage, le mme pouvoir : on entre dans la carrire." (4) - Non, ceux des artistes qui ont suivi Semiotext(e) se recrutaient bien davantage hors normes : loin de se laisser intimider par un discours thorique (et par une rhtorique) d'importation, ils en useraient afin de produire
13/514
leurs propres ides, c'est--dire des fins exprimentales ou exploratoires, non axes sur le prestige ou la rentabilit. "L'ide de dpart, avec Semiotext(e), c'tait de se passer de toute critique.(...) Cette attitude correspondait l'ide que je me faisais du pragmatisme amricain : si on n'aime pas quelque chose, on laisse tomber, on va ce qui est vivant. Une position active, non ractive. C'est tout Nietzsche. Si on passe son temps critiquer, on finit par avoir raison. Il n'y a rien de pire. La revue n'a jamais cherch avoir raison, et n'a jamais eu peur d'avoir tort. Quand on commence par avoir tort, on finit peut-tre par trouver quelque chose en route." (5) La "ralit amricaine", en somme, trouvait avec Semiotext(e) - "sismographe franais" branch New York - sa "chambre d'cho"(6). Or, si Lotringer veillait tant contourner la "critique", ce n'tait que dans la mesure o la French Theory dont il se rclamait - et qui regroupait les tenants du renouveau "nietzschen" d'aprs 1968 - s'interrogeait sur la conduite pratique tenir dans une socit devenue "fluide", et laquelle la vieille gauche acadmique amricaine ne s'intressait plus qu'en thorie. Pour Deleuze et Guattari, en particulier, l'opposition politique ne pouvait plus se satisfaire des catgories analytiques habituelles, et la rflexion devait s'ouvrir sur des constats rsolument neufs. "Les signes fonctionnent dans le social, ont une archologie dans les socits sauvages. Le capitalisme n'est plus seulement une affaire d'exploitation, d'extraction de plus-value. C'est un organisme prolifrant, dterritorialisant, anarchique. Il cre des valeurs nouvelles, et en mme temps des reprsentations et des valeurs-paravents."(7) - Mais qui et pu admettre, dans les Etats-Unis de 1972, une "schizo-analyse" apparemment aussi peu fonde et d'inspiration aussi peu "dans le vent"? Car la rfrence nietzschenne, "l'universit amricaine, domine par la thorie critique hrite de l'Ecole de Francfort et par les derrido-lacaniens, l'ignorait ou n'en voulait pas." (8) Et vu la tideur des diteurs, il ne restait plus qu"' court-circuiter l'universit partir de l'universit, en gardant toujours un pied ailleurs, les deux si possible."(9) En revanche, Sylvre Lotringer trouva dans la musique un rpondant dcisif: "J'tais frapp par le fait que quelqu'un comme John Cage, dont j'ai fait retraduire en anglais Pour les oiseaux, arrivait, partir d'un cocktail de bouddhisme zen, de transcendantalisme la Thoreau, de "chance", et d'une dose d'anarchisme culturel l'amricaine, des positions proches de celles de Deleuze et Guattari. Et en vitant le thoricisme franais."(10) Cage tait en effet l'intercesseur rv : sa participation Semiotext(e), intervenant dans le numro 7, c'est--dire au dpart de la troisime anne de la revue, 1978, quivalait un brevet de non-conformisme, et rassurait les artistes peu ports sur la thorie. Ces derniers ne boudrent pas les textes signs Bataille ou Deleuze, Lyotard ou Foucault, Klossowski ou Derrida, qu'avait runis Lotringer pour illustrer le thme du "retour de Nietzsche" (Nietzsche's Return). Et Cage tait reprsent par onze pages de questions et rponses que j'avais rdiges entre 1970 et 1976 : Pour les oiseaux, dont j'avais pratiquement
14/514
termin le manuscrit au dbut 1970, venait enfin de voir le jour (en janvier 1977), et Sylvre Lotringer, qui avait immdiatement souhait une traduction en anglais, commenait voir son vu se raliser. Il obtint galement de Cage une page expliquant les circonstances exactes dans lesquelles le livre s'tait labor ; l'diteur londonien Marion Boyars eut le bon got de la faire imprimer en guise d'introduction, aprs ma propre prface, dans la version complte de 1981 (11). Epiloguant, une vingtaine d'annes plus tard, sur le succs de Nietzsche's Return, Sylvre Lotringer se flicita d'avoir mis ensemble "des gens qui parlaient de Nietzsche, et des gens qui taient nietzschens", mais "parfois sans le savoir". Peut-tre faisait-il allusion Cage ? En fait, Cage savait pourquoi il n'tait pas nietzschen : il se mfiait d'une doctrine comme celle qu'Emerson avait lgue Nietzsche, relativement la "slectivit" du "retour ternel", doctrine selon laquelle ne "reviennent" que ceux qui ont le courage de "vouloir" ce "retour". Car c'est bien dans Fate que Nietzsche a puis de quoi toffer sa thse de la "transmutation des valeurs"(12); mais Cage se mfiait d'Emerson, qui il prfrait videmment Thoreau. Et le lien de Cage avec Deleuze, sur lequel Lotringer reste un peu vasif, serait galement prciser. Dans le livre-clef de 1962, Nietzsche et la philosophie, dont il m'est arriv de parler avec Cage, Deleuze s'tait fait, comme on sait, le champion de la "slectivit" dont je viens d'voquer la saveur "transcendantaliste" (13); mais en 1972, L'Anti-dipe contenait un loge direct de Silence, ainsi que la mention de ma confrence de 1971 la Socit de Philosophie (14), et John Cage en fut extrmement touch. L'apprciation de Lotringer est de toute faon retenir "Qu'on soit deleuzo-guattarien sans rfrence Deleuze ou Guattari cela ne me gne pas. Il y a une telle symbiose entre la ralit amricaine et la thorie franaise que les gens n'ont pas ncessairement besoin de faire appel aux concepts.(...) L'avenir de la thorie, c'est la disparition de la thorie dans la production de ses effets." (15) La dernire phrase qui vient d'tre cite, tout en rsumant l'exprience new-yorkaise du fondateur de Semiotext(e), semble prdire, sinon - selon l'expression dsormais rituelle de Michel Foucault - un "sicle deleuzien", du moins le succs assur d'une certaine postmodernit. Le mot "postmodernit" est absent du texte de Lotringer. Cela n'est gure surprenant : comme le dit Ren Scherer, "il peut tre utile de signaler que Deleuze n'a jamais pris au srieux la mode du "postmodernisme", pour la bonne raison, peut-tre, selon un bel article d'Antonio Negri dans Chimres, que sa philosophie est en avant et a dj rpondu ce sur quoi le postmodernisme pouvait s'interroger." (16) Mais "tre en avant" et satisfaire l'exigence de ce qui, venant "en aprs", ne s'est pas encore exprim, c'est frayer la voie ce qui suivra. Reportons-nous en effet ce qu'nonce Antonio Negri : ds L'Anti-dipe, la
15/514
"critique des structures de la modernit" s'rigeait en "critique postmoderne": non pas "dans le sens mou tel que l'idologie dominante nous en a restitu le concept, mais travers la figure insurrectionnelle dont l'empire de la mondialisation a commenc subir les attaques" (17) ; et dans Mille plateaux, la "continuit historiographique de l'histoire de la philosophie" se voyait "dissoute, comme est dissoute sa tlologie ontique" (18) : du coup, la "critique postmoderne", devenant dure, scellait l'appartenance d'un penseur comme Heidegger, qui avait dj tent de critiquer la modernit, une postmodernit "faible". "Regardons un instant en arrire : quand Heidegger pose le renversement de l'ontique en ontologique, de l'historiographie en historicit, il fait en mme temps, de ce renversement, de la rupture logique, du refus du destin, la seule signification de l'existant. L'opration heideggerienne constitue un blocage de la vie. Elle pousse l'extrme la dmarche mtaphysique vers un point d'arrive. Heidegger, c'est Job qui, l'inverse de ce qui se passe pour le Job biblique, voyant Dieu, en reste aveugl."(19) On peut, certes, rcuser une telle comparaison. Mais il s'agit surtout pour Negri de faire ressortir la "duret" deleuzo-guattarienne - laquelle, selon lui, rdite en un sens Heidegger, mais pour le prolonger, sans passer par le dtour de la Verwindung et donc en vitant de procder la faon de Gianni Vattimo, qui selon le mot d'Augusto Illuminati "urbanise non seulement la province heideggerienne, mais aussi le dsert de Zarathoustra."(20) Ici, un rapprochement s'imposerait avec Mikel Dufrenne, qui n'hsitait pas se rclamer du Deus sive natura : il est possible de "voir Dieu" dans Mille plateaux, mais " la manire spinozienne". Et c'est en ce sens que l'on peut parler, en tenant compte de la dfinition nietzschenne de l'homme comme animal fingens, d'une fiction de la postmodernit laquelle consistera, dans Mille plateaux, "effectuer de nouveau le renversement mthodologique de l'ontique l'ontologique, dans une nouvelle perception de l'tre - de l'tre ouvert. Non pas pour raffirmer Dieu, mais pour l'exclure dfinitivement, non pas pour saisir un absolu, mais pour considrer omnino absoluta la construction de l'tre partir du travail de la singularit, l'uvre dans le travail humain."(21) Voil, conclut Negri, pourquoi Mille plateaux peut se lire "comme une phnomnologie du prsent tout fait opratoire ; mais il faut surtout y voir la premire philosophie du postmoderne. Une philosophie qui, plongeant ses racines dans l'option alternative, immanentiste, matrialiste de la modernit, propose les bases permettant de reconstruire les sciences de l'esprit." Telle est en fin de compte la suprme tautologie : "Il n'y a pas d'autre manire de considrer l'tre, que de l'tre, de le faire." (22) On cite toujours, comme ayant forg dans les annes 1870-1880 le mot "postmoderne", John Watkins Chapman ; mais sans doute faudrait-il faire un sort au philosophe qui parat l'avoir adopt le premier : l'allemand et nietzschen Rudolf Pannwitz, qui, dans les deux volumes du trait qu'il consacre en 1917 la Crise de la culture europenne, professe l'quivalence de l'homme
16/514
postmoderne et du Surhomme (23). Une telle quation pourrait bien avoir servi de cible Walter Benjamin, lorsque celui-ci crivait, dans Zentralpark : "Pour la pense de l'ternel retour, un fait a de l'importance : la bourgeoisie n'osait plus regarder en face le dveloppement futur de la production qu'elle avait mise en uvre. La pense de l'ternel retour et celle qu'on brode sur les taies d'oreiller : "Encore un petit quart d'heure " sont complmentaires." (24) Commentant cet "aphorisme au vitriol", Grard Raulet a loquemment dcrit le genre de ractions que pouvait susciter auprs des thoriciens de l'Ecole de Francfort le "nietzschisme dvoy" des philosophes franais comme Deleuze ou Lyotard, plus ou moins immergs dans le raz-de-mare de la postmodernit des annes soixante et soixante-dix, et qu'il tait apparemment facile de fustiger de loin d'un coup de baguette dialectique. C'est que leur "clectisme" ou leur "historisme", pour peu qu'on les considrt comme Benjamin l'avait fait de l'ternel retour, savoir comme "le rve, ou le cauchemar esquiv" des "monstrueuses inventions venir dans le domaine de la technique de reproduction"(ce qui irait de la pellicule cinmatographique au clonage selon Peter Sloterdijk), - cet "clectisme" et cet "historisme", donc, passeraient aisment pour "l'esquive d'une modernisation, ce point affole par elle-mme" qu'elle ne saurait plus se penser dornavant qu'"au moyen de catgories cliniques (la schizophrnie deleuzienne)" (25). Le successeur d'Adorno Francfort, Habermas, s'est particulirement distingu dans ce genre de rquisitoires(qu'Adorno cultivait dj avec ardeur l'poque o il condamnait, dans la Thorie esthtique, le programme surraliste qui "niait l'art sans pouvoir vraiment s'en dbarrasser") (26) ; dans son discours de 1980 sur "La modernit : un projet inachev", il mettait l'index "toutes les tentatives pour combler l'espace qui spare l'art de la vie, la fiction de la pratique, l'apparence de la ralit; toutes celles qui () prtendent faire de l'art avec n'importe quoi et de chaque homme un artiste () ; et toutes celles qui se laissent ranger dans la catgorie du non-sens et ne font qu'clairer d'une lumire plus crue les structures de l'art auxquelles elles entendaient porter atteinte : l'ordre de l'apparence, la transcendance de l'uvre, la concentration et le caractre mthodique de la production artistique et enfin le statut cognitif du jugement de got." (27) La transposition directe de l'art dans la vie, qui constituait l'essentiel du programme de l'avant-garde, correspondait selon Habermas un idal moderniste parfaitement irralisable (quel art serait-il mme de changer la vie ?), et dont l'chec, prvu et prouv, servait de prtexte l'intronisation d'une postmodernit anarchisante, soucieuse avant tout de briser la continuit structure de l'histoire. Naturellement, pour ne pas s'en tenir cette vision des choses, on devait se rsoudre renoncer aux "garements"tant modernistes que postmodernistes : Habermas, qui se voyait entour de trois "conservatismes" au moins (celui, franco-nietzschen, des "jeunes conservateurs" ; celui, pr-moderniste, des "vieux conservateurs"; et celui, d'un modernisme troitement positiviste, des "no-conservateurs"), recommandait, afin d'assurer au mieux la fidlit l'idal
17/514
du projet "inachev" de la modernit, une "appropriation de la culture des experts dans la perspective du monde vcu" - seule susceptible, lui semblait-il, de "sauver quelque chose" des "intentions de la vaine rvolte surraliste", et surtout des "considrations dveloppes par Brecht, ou mme par Walter Benjamin, sur la rception des oeuvres d'art prives d'aura" (28). Seulement, la "ralit amricaine" n'est pas la ralit allemande, et "dans le cas du modernisme architectural", la "transposition" de l'art dans la "pratique" c'est--dire dans la vie ne s'est pas droule selon le schma habermassien; mais elle a "si bien russi aux Etats-Unis, elle a si parfaitement correspondu un courant conomique et idologique porteur, qu'il est devenu ironiquement justifi de rompre avec elle."(29) La postmodernit l'amricaine, telle que reprsente en architecture par un Charles Jencks, se voulait en effet beaucoup moins hostile au modernisme que favorable un pluralisme que l'idologie des modernes tait rpute rejeter. En fait, c'est contre tout engagement idologique exclusif que se construisait la postmodernit des architectes. La mtaphore textuelle est ici de rigueur ; le postmoderne, comme l'explique Grard Raulet, "entend parler une langue aussi multivoque que possible : il considre la production de btiments comme un langage, l'intrieur duquel peuvent coexister de multiples structures smantiques. (...) Par l mme, le postmoderne reprsente une forme de positivisme, car il repose sur l'acceptation d'une rationalit technicienne qui n'est critique qu'en tant qu'idologie exclusive. Tout en semblant rechercher ce que Habermas appellerait une communication des sphres dissocies de la modernit, il se contente de les juxtaposer et de cimenter leur sparation."(30) Voil pourquoi, mme si tout parat les opposer, elles vont ensemble : c'est qu'elles sont relies par le lien postmoderne (:fictif?) du sans lien. Sur ce point, Deleuze et Jencks ne se rejoignent-ils pas ? Quand Jencks rompt des lances en faveur du "double codage" - dont Raulet observe que la dualit ("expert/profane") "recouvre en fait un codage multiple : clectisme, pluralisme et historisme du rapport la tradition", il se situe au plus prs du "dcodage" deleuzien (c'est--dire de la destruction des codes); et mme, il en fait l'aveu, le "double codage" est une forme de schize (31) ; c'est que, "paradoxalement, l'intrt pluraliste et clectique pour le vernaculaire et le local correspond la dterritorialisation accomplie par le capitalisme." (32) Toujours ce thme de la dterritorialisation, qui rendait en somme Deleuze acceptable New York, mais faisait de lui un interdit de sjour Francfort... Il est vrai qu'une introduction via Sylvre Lotringer signifiait que si un "pont" avait t construit "entre la pense franaise et le monde artistique", c'tait "en refusant tous les itinraires qui pourraient acadmiser la pense "nietzschenne" franaise." (33) La postmodernit rsultante ne pouvait tre qu'oblique. Sylvre Lotringer avait eu l'ide de "faire se rencontrer en 75, dans le cadre d'un colloque Schizo-Culture Columbia, d'un ct des gens comme Cage
18/514
ou Burroughs, et de l'autre Foucault, Deleuze, Guattari, Lyotard..."(34) A la fin novembre 1976, je fus invit par un autre universitaire franais en poste aux Etats-Unis, Michel Benamou, un Symposium international sur la Postmodern Performance, qui se tenait au Center for XXth Century Studies de l'Universit de Milwaukee, et auquel participaient des artistes (John Cage, Allan Kaprow, Dick Higgins, Carolee Schneeman); des potes (Jackson Mac Low, Jerome Rothenberg) ; des philosophes ou critiques (avec notamment, pour la France, Jean-Franois Lyotard et Hubert Damisch); et un keynote speaker : Ihab Hassan (35). La contribution de ce dernier consistait en un "masque" au sens musical : un divertissement-bouffe comportant plusieurs caractres ou personnages travestis et configurant une "mascarade" dont le sujet (Prometheus as Performer : Toward a Posthumanist Culture) et les protagonistes (Pretext, Mythotext, Text, Heterotext, Context, Metatext, Postext, Paratext) composaient une trange allgorie, la fois compendium et manifeste, rcapitulation-collage de l'ensemble des ides de l'auteur quant la postmodernit ; mais prsentant (mettant en scne, confiant la dclamation "performante") cette prsentation (redoutablement rudite, larde de rfrences), l'auteur en personne soumettait son public (assez largement diversifi, les artistes aidant) une uvre en bonne et due forme, quoique hybride, mtisse et myriapode - une oeuvre apprcier et applaudir, mais hors genre, hors catgories, et (somme toute) hors d'uvre... Le jeu d'Ihab Hassan, tel qu'il se donnait voir et couter, mettait clairement la critique - au sens o la prenait Lotringer, et que j'ai voqu ds le dpart au dfi de continuer elle-mme jouer son propre jeu, qui revenait s'arroger le droit de juger sans partage. En effet, les huit "textes" de Prometheus se heurtaient et se rpondaient de manire brouiller l'intelligibilit linaire, c'est--dire faire rgner le silence, sans rduire au silence les diffrentes voix ; Hassan ralisait par l le projet qu'il avait formul ds 1970, dans son article sur les "mtaphores du silence", de parvenir un "paracriticism" offrant au lecteur une libert au moins gale celle d'un crateur "exprimental" : "La critique devrait prendre elle-mme des leons de discontinuit, et devenir en soi moindre que la somme de ses propres parties. Elle devrait dlivrer au lecteur des espaces vides, des silences, dans lesquels il se rencontrerait avec lui-mme en prsence de la littrature." (36) "Paracritique", avait prcis Ihab Hassan en 1975, sera "l'essai de ractiver l'art de la multi-vocation" - nous dirions plutt: de la polyphonie (37). Ce qui tait surprenant, dans le Prometheus d'Ihab Hassan, c'tait sa musique - sa multivocit. Le "dmembrement d'Orphe". Ce qu'apportait en outre Hassan, c'tait une extrme sensibilit la concidence des deux notions-cls d'immanence et d'indtermination, dont il n'hsitait pas faire l'amalgame en inventant, pour dsigner l'imminence "explosive" de la "multivocation" un mot superbe, l'"indetermanence" (38). Cet amoureux des mots conseillerait-il d'annexer Derrida la liste des penseurs postmodernes, comme l'a suppos Hans Bertens (39) ? Mais il n'avait pas
19/514
attendu l'aprs-structuralisme pour prner le recours un "nouveau gnosticisme" qui rendrait compte de l'volution gnrale du langage en posant qu'avant la cration des symboles, mots et choses ne faisaient qu'un - ce qui reconduisait la postmodernit l'immanence. Et l'"indtermination" telle qu'il la concevait ne se rsumait pas la redcouverte du hasard : il la dcomposait en "sous-tendances" ("htrodoxie, pluralisme, clectisme, distribution alatoire, rvolte, dformation"), dont la dernire - la "dformation" - vhiculait toutes les nuances du "dsuvrement" (unmaking) : "dcration, dsintgration, dconstruction, dcentrement, dplacement, diffrence, discontinuit, disjonction, disparition, dcomposition, d-dfinition, dmystification, dtotalisation, dlgitimation" (40). Par cette avalanche verbale, il ne rsorbait pas ncessairement la porte de l'unmaking en faisant mine de n'tablir qu'un nouveau Prcis de dcomposition : plus proche de Jean Wahl que de Cioran, il veillait seulement parcourir le champ des possibles en le balisant. A cet gard, substituer la "paracritique" la critique tait un geste salvateur, puisqu'en donnant sa chance chaque attitude on n'radiquait aucun futur ; et Hassan pouvait affirmer bon droit en 1978 que "le jeu de l'indtermination et de l'immanence est crucial pour l'pistm du postmodernisme"(41). Mais convertir en uvre la "paracritique" elle-mme, comme dans Prometheus, ou dans Joyce-Beckett : a scenario in 8 scenes and a voice, ou encore dans Fiction and Future : an extravaganza for voice and tape, c'tait effectivement (et affectivement) transformer la diffrence en diffrance. Comme Derrida saluant, dans Glas, le monotexte dfunt, ou se faisant, dans La Carte postale, l'arpenteur de l'hypermodernit post-structurale, Ihab Hassan n'hsitait pas prter main-forte artistique l'art (et au non-art) dont il se faisait ainsi la fois le porte-parole et l'exgte. Qu'il se rservt la possibilit de se rtracter, c'tait de bonne guerre : mme si, de nos jours, "l'criture devient plagiat et parler devient citer","c'est nous qui crivons et c'est nous qui parlons"(we do write, we do speak); la "mtaphysique de l'absence (post)structuraliste", avec "son idologie de la fracture", refuse le "holisme , presque fanatiquement. Mais j'entends rcuprer mon sentiment mtaphorique des entiers."(42) Il n'tait donc pas question, pour Ihab Hassan, d'adhrer sans retour quelque "post" que ce ft ; son propos, la fois plus mesur et plus incisif, consistait accompagner la cration vivante, en train de se faire, in statu nascendi, plutt qu'une fois termine ou disparue, c'est--dire refroidie (quelles qu'aient t les causes ou raisons dudit refroidissement). C'est en ce sens qu'il s'tait ralli l'indeterminacy : celle-ci, comme pour Cage, se dfinissait ses yeux par l'"imitation de la nature dans son modus operandi" - prcepte thomiste, mais aussi fondement de la thorie indienne et extrme-orientale de la cration artistique - et supposait une natura naturans, en pleine action, pas encore "nature". La conjonction de l'immanence et de l'indtermination, plaant la postmodernit en gense "active" - celle du participe prsent ! -, dtournait Hassan de se livrer la critique, au sens prcisment du New Criticism ; cela
20/514
l'et ramen une natura naturata, une affaire classe, des taxinomies mortes. A Milwaukee, il s'agissait d'agir, et la postmodernit symbolisait la jeunesse des performing arts. Mais Hassan, en prenant ses distances l'gard du New Criticism, ne pouvait pas ne pas rencontrer le groupe d'artistes et de thoriciens interesss par la philosophie "continentale" et qui s'taient rassembls autour de William Spanos et de sa revue boundary 2 (sous-titre : a journal of postmodern literature and culture). Fonde en 1972, boundary 2 s'tait voue la dfense et illustration du renouveau de l'oralit dans la posie contemporaine, en se plaant dans le sillage de Heidegger et des "ethno-potes" heideggeriens de l'Universit de Boston ; et le Center for XXth Century Studies avait abrit en avril 1975, dans le cadre de l'Universit du Wisconsin Milwaukee, une "premire rencontre" entre potes et philosophes de cette tendance, sous la houlette - dj - de Michel Benamou (43). Rien d'tonnant, donc, ce qu'Ihab Hassan se soit rfr, dans son Prometheus as Performer, Heidegger et son postmodern turn ; de plus nous tions en novembre 1976, les Rponses de Heidegger aux questions de Der Spiegel avaient t publies le 31 mai, quelques jours seulement aprs la mort du philosophe ; insister sur les diffrentes maldictions dues la dictature du Gestell tait devenu un lieu commun, mais Ihab Hassan eut coeur de dissiper ce lieu commun, en proposant une lecture tout fait diffrente. Selon cette interprtation, si le "texte" heideggerien envisageait effectivement la disparition possible de l'homme, l'"htrotexte" n'tait pas moins formel en suggrant une "transhominisation" (Sloterdijk, de nos jours, est all dans le mme sens); le "mythotexte", en rappelant le mythe de Promthe, obligeait reconsidrer le temps, puisque ni le "texte" ni l'"htrotexte" ne tenaient compte du prsent (c'est--dire du fait, hic et nunc ,que seul peut rapporter un "postexte": Promthe, par sa souffrance, "nous interprte", c'est lui qui est "notre performer"). Ainsi, face au dploiement de la technique, Heidegger, tel que le lisait Ihab Hassan, n'interdisait nullement que l'on songet la "transhominisation" ou transhumanisation de l'humain dont avait parl Arthur Clarke dans ses Profiles of the Future. La postmodernit - "destructrice", mais nullement "nihiliste", pour reprendre les qualificatifs heideggeriens touchant l'art contemporain - n'invitait-elle pas le penseur d'aujourd'hui "sortir de la clairire", selon le mot de Sloterdijk ? - Rappelons simplement les deux phrases du Spiegel par lesquelles Heidegger avait rpondu aux journalistes, et dont Ihab Hassan s'tait inspir la fin de Prometheus as Performer : "Il me semble que vous prenez la technique d'une manire un peu trop absolue. Je ne vois pas la situation de l'homme dans le monde de la technique plantaire comme s'il tait en proie un malheur dont il ne pourrait plus se dptrer ; je vois bien plutt la tche de la pense consister justement aider, dans ses limites, ce que l'homme parvienne d'abord entrer suffisamment en relation avec l'tre de la technique." (44) L'nigme de "l'tre de la technique",voque dans le "mythotexte" par la citation du Promthe de Kafka, serait-elle rendue plus accessible dans la mise
21/514
en scne d'Ihab Hassan ? Le mrite de ce dernier tenait la probit rigoureuse de sa lecture de Heidegger - quelle qu'ait t la dsinvolture de son "masque". Ce qui me surprenait le plus dans le Symposium de Milwaukee, c'tait donc de constater de visu et auditu l'mergence d'une cole heideggerienne proprement amricaine; Richard Palmer en tait ici le reprsentant officiel. J'avais lu son article de boundary 2 sur la "postmodernit de Heidegger", ainsi que son Hermeneutics de 1969 (45); mais les rfrences aux "ethno-potes" d'Alcheringa la revue de Boston University, publie par le Center for XXth Century Studies et Michel Benamou, Milwaukee (46) - me semblrent plus convaincantes en gnral que les tudes finalement assez abstraites des philosophes de boundary 2. Aprs tout, Heidegger lui-mme n'avait-il pas conseill ses interlocuteurs du Spiegel d'abandonner la distinction "mtaphysique" de la theoria et de la praxis (47)? Or, sauf exception, les philosophes ne parlaient gure que de leurs concepts ; les "blocs de sensations", au sens deleuzo-guattarien, ne les inspiraient que modrment. En revanche, dans Alcheringa, chez David Antin ou Jerome Rothenberg, chez Gary Snyder ou George Quasha, chez Dennis Tedlock ou Richard Schechner, tout s'clairait : leur problme - comme l'avait parfaitement diagnostiqu William Spanos lors de la discussion du colloque d'ethno-posie ci-dessus voqu - tait un problme musical, celui d'une oralit dsireuse de se dployer dans le temps alors qu'elle n'avait dispos jusque l que d'espaces. Selon Spanos, l'oralit "spatialise" relevait d'une tlologie et par l de la mtaphysique ; la "temporaliser" - c'est-dire la musicaliser - signifiait l'historiser (et lui restituer l'intgralit de ses pouvoirs) (48). Demeurant fidle au "premier" Heidegger, Spanos se mfiait du structuralisme et de ses drives, drives ou drivations plus ou moins contrles, notamment du ct de la linguistique et du linguistic turn ; il ne se serait pas permis, je crois, d'attribuer Heidegger une responsabilit quelconque dans l'mergence et le dveloppement du structuralisme (thse qui avait t soutenue formellement jadis par Mikel Dufrenne, piqu au vif par un Foucault proclamant la "mort de l'homme" et croyant devoir riger,dans l'aprs 1968, une stratgie anti-humaniste). En revanche, la dmarche du pote Charles Olson, montrant comment la pratique langagire, inapte se saisir d'une nature qui ne se laisse jamais apprhender selon les normes du logos hrit de la Grce, est tenue de se faire mouvement, process, projection au service d'un homme d'action, une telle dmarche (inspire d'Emerson) paraissait Spanos pleine de promesses. Charles Olson, bien que mfiant l'gard des chance operations auxquelles se livrait Cage "laissant parler" le I Ching, et proche de Sartre (ou Emerson) plus que de Heidegger (ou Thoreau), avait particip l'Event de 1952 au Black Mountain College, avec Cage, Merce Cunningham, Robert Rauschenberg et M.C. Richards (49); considr ( tort) comme le premier happening en date, cet Event, au cours duquel chacun des artistes prsents
22/514
oeuvrait sparment des autres en faisant dpendre ses gestes d'une suite de tirages au sort, avait rendu, ses protagonistes clbres, et persuad Spanos d'avoir redfinir le postmodernisme en termes non de priode historique chronologiquement dterminable, mais de Weltanschauung mtahistorique rassemblant, par del les frontires historiques assignables (boundaries), les tenants de l'extrme avant-garde se reconnaissant dans l'esprit "exprimental". La gense de la postmodernit (postmodernity, par consquent, et non plus postmodernism), telle que l'exposa Milwaukee Richard Palmer dans son intervention sur l'"hermneutique postmoderne de la performance" (50), pouvait donc, dfaut d'tre exactement datable, se dfinir comme la diffusion d'une sorte d'"esprit du temps" de Zeitgeist empitant sur des poques apparemment trangres les unes aux autres, et ayant pour idal commun le rejet de la "modernit". Un tel rejet n'tait-il pas cependant le propre de la modernit ellemme, traditionnellement rsolue s'autocensurer afin de prserver ses chances de progresser ? Palmer analysait d'abord ces luttes au niveau du modernisme, lequel se devait d'voluer en triomphant des "antimodernismes" successifs, ce qui, ventuellement, pouvait donner lieu, ici ou l, telle ou telle varit de postmodernisme. Mais il fallait creuser plus avant. En ralit, la constitution postmoderne venait de plus loin : elle s'laborait en un face face plus originaire avec les "prsuppositions les plus radicales de la pense de l'Occident"(the root assomptions of Western thought) commencer par l'humanisme, tel qu'apprhend par Heidegger dans sa Lettre Beaufret (51), et loin d'tre "confine la philosophie", la pense postmoderne se rpercutait dans les mouvements de la Contre culture, dans l'cologie naissante, et dans le renouveau "du mythique, de l'occulte, et de l'oriental". Richard Palmer disait avoir eu conscience, en posant ainsi l'entit "postmodernit", et en convoquant d'abord Nietzsche et Heidegger, mais aussi des auteurs comme Castaneda, Argelles, James Hillman, Derrida, Theodore Roszak, Gadamer et Ricoeur - sans compter "l'infinie puissance de suggestion d'un Ihab Hassan se mouvant la vitesse de la lumire" -, de mettre en jeu quelque chose d'absolument essentiel : "un glissement archologique la racine de nos penses". Mais ce vocable, "archologique", d'o venait-il ? De Foucault ? Il faisait bien plutt cho ce qu'avait crit Charles Olson en 1950 : "Je suis un archologue du matin."(Olson expliquait ensuite qu'il fallait rattacher son uvre d'une part la priode prhomrique, d'autre part l'aprs-Melville. Car l'poque moderne, Melville lui-mme, Dostoievski, Rimbaud et D. H. Lawrence avaient "projet" leurs lecteurs "en avant dans le postmoderne, le posthumaniste, le posthistorique, le prsent vivant itinrant, la Chose Belle.") (52) De la part d'Olson, n'tait-ce pas, avec une anticipation d'un bon quart de sicle, esquisser l'empan historique global qui servirait de cadre aux dbats de Milwaukee ? Aussi Michel Benamou, en rdigeant le texte de prsentation des Actes du Symposium, commena-t-il par avertir le lecteur : la problmatique de
23/514
la performance dans la culture postmoderne recouvrait aussi bien le shamanisme que les "projections" (c'tait le mot d'Olson) du "drame humain se jouant dans un univers en expansion" (53). L'intitul de la prsentation de Benamou: "La prsence et le jeu" (Presence and Play), mettait l'accent sur l'interstice entre prsence et reprsentation, entre tre et absence ; et si la performance - "le mode d'unification du postmoderne" - tait tout ce qui importait aujourd'hui, c'tait parce que, du Living Theater la vido, elle avait mtamorphos la scne des arts, "de la peinture (depuis Duchamp), du thtre (depuis Artaud), de la posie (depuis Olson)." Comment cerner ce changement ? Michel Benamou avait dcouvert chez Derrida de quoi le dcrire, grce un commentaire sibyllin sur la troisime partie du Livre des Questions, d'Edmond Jabs : "De mme qu'il y a une thologie ngative, il y a une athologie ngative. Complice, elle dit encore l'absence de centre, quand il faudrait dj affirmer le jeu. Mais le dsir du centre n'est-il pas, comme fonction du jeu lui-mme, l'indestructible ? Et dans la rptition ou le retour du jeu, comment le fantme du centre ne nous appelleraitil pas ? C'est qu'ici, entre l'criture comme dcentrement, et l'criture comme affirmation du jeu, l'hsitation est infinie."(54) Pour Michel Benamou, le problme de la thologie ngative devait trouver se rsoudre grce au modernisme, lequel, au moyen du recours des mythes et des symboles, tait susceptible de compenser la perte d'une prsence ; l'art rsultant serait un art de textes et d'images, non d'vnements et de performances. En revanche, si le postmodernisme avait rsoudre l'aporie d'une athologie ngative, il allait lui falloir affronter non pas un dfaut de prsence, mais la ralit, l'enjeu rel : le fait qu'au lieu d'une prsence passe et manquante, on n'avait affaire qu' un jeu, une volont de jeu, un jeu de volont. L'enjeu ne relevant plus de l'ordre de la consolation (le problme du modernisme comme palliatif de l'absence de Dieu), ce qui restait rsoudre (et qui, peut-tre, tait insoluble : une bouteille la mer, comme et dit Adorno) relevait plutt du ds-ordre et de la dsolation. Mais vus sous l'angle ngatif : comme une mascarade (la masquerade du masque d'Ihab Hassan) ; et, du coup, comme une jubilation... Vision plutt dlirante du postmoderne : au lieu du Dieu cach de Pascal, le potlatch de l'"conomie gnralise" de Bataille ; mais entre les deux, l'indcision la plus noire ! Michel Benamou y allait de son anxit, dont il savait dissimuler l'ampleur sous des propositions parfaitement raisonnables, nonces sur un ton anodin : "Rien n'est plus srieux que le libre jeu. La critique qu'a faite Jacques Ehrmann de l'Homo Ludens de Huizinga a rfut le binarisme de l'opposition du jeu et du srieux, caractristique de la pense occidentale. Entre ces deux propositions, la performance comme prsence, la performance comme jeu, nous ne pouvons, et peut-tre ne devons pas choisir." (55) N'y aurait-il pas, entre cette oscillation moderne/postmoderne et la schizo-analyse deleuzo-guattarienne, quelque analogie ? C'est ce que Michel Benamou lui-mme suggrait - non sans rappeler la nuance politique instille
24/514
par les auteurs de L'Anti-dipe : dans les socits orales, la voix et les scarifications corporelles, la premire "criture", taient indpendantes l'une de l'autre ; ensuite, la civilisation scripturaire alina le systme graphique en l'alignant sur la linarit de la voix ("la voix ne chante plus, mais dicte, dicte ; la graphie ne danse plus et cesse d'animer des corps, mais s'crit en fig sur des tables, des pierres et des livres")(56) ; partir de l, l'criture linaire s'est mise au service de la suprmatie despotique de l'Etat. Si bien que restituer les lettres leur danse et la voix un chant non crit, ces performances "ne sont pas si insignifiantes : elles attaquent le systme signifiant sur lequel l'Etat lui-mme s'est fond." (57) De Richard Palmer, porte-parole d'une postmodernity irrductible au postmodernism, Michel Benamou, qui dcrivait l'entrechoc (et l'entrelacs) de ce postmodernism avec le modernism, le Symposium de Milwaukee, tout en s'ouvrant sur une problmatique particulirement large, assignait la postmodernit une place et un rle assez prcis, et en fin de compte peu conciliables non pas avec la modernit, mais avec ce que la postmodernit allait devenir au fil des annes. De ce point de vue, le "double codage" de Jencks avait beau ressembler une "schize" deleuzienne, il n'en visait pas moins l'limination (c'est--dire le ravalement au rang de simple symptme d'une "crise" propre la seule modernit) de la catgorie architecturale du "modernisme tardif" (Late Modernism), quoi renvoyait l'Htel Bonaventure Los Angeles, ou bien la Shangha Bank de Hong Kong, ou encore le Centre Pompidou Paris. Mais chacun de ces difices ne prolongeait-il pas en ralit au del de tout modernisme la critique "exprimentaliste" des origines de la modernit ? Pour ne garder que ce seul exemple, le caractre appuy des emprunts la technologie la plus huppe - ou up to date - ne rendait-il pas indcidable le classement d'un difice comme Beaubourg ? Mieux et sans doute valu opter pour une catgorisation flottante : postmoderne en temps "normal", tant donns les divers ornements et fanfreluches techniques utiliss (sans compter "1) la chute d'eau, et 2) le gaz d'clairage "!) -, et late modernist durant les priodes de rfection (dont on sait qu'elles excdent malheureusement le calendrier des maintenances habituelles); cela aurait simplement apport de l'eau au moulin du "rire exterminateur" de la Logique du pire... (58) Jencks, en somme, rcusait toute ptition de continuit dans le discontinu de l'avant-garde (la continuity of no-continuity de John Cage), qui et pu renverser l'ordre de prsance entre "prsence" et "jeu" dans la prsentation de Jabs par Derrida, telle qu'analyse par Michel Benamou. Or que peut signifier un tel renversement ? J'observe d'abord que la question ne se pose pas, tant qu'avec Benamou, on maintient l'indcidabilit du choix entre presence et play : si presence est "moderniste" et play "postmoderniste", c'est que le "post" est bien le marqueur de l'coulement du
25/514
temps auquel nous faisons confiance dans le langage ordinaire, et que "postmoderniste" est "moderniste" avant d'tre "post". Par rapport ce constat, quoi rimerait un renversement ? A faire du "postmodernisme" un avant-poste du "modernisme". N'est-ce pas la vocation d'un prfixe ? Cependant - ou, si l'on prfre, "pendant ce temps"... - le renversement qui se borne souligner le prfixe n'aboutit pas grand chose. Et mme, soyons franc, il n'aboutit rien. Je serais tent ici de dtourner au profit de ce "rien" l'entit que Dominique Janicaud dnomme une "chrono-fiction" (59). Et je rapporterais volontiers tout ce raisonnement celui de Heidegger commentant une maxime de Rivarol, tel que l'a fait revivre Allemann dans son livre sur Hlderlin et Heidegger. "Cette maxime, crit Allemann, parle du tisserand qui tisse son tissu, mais en renversant de faon remarquable la conception courante de l'"coulement du temps". (...) Rivarol dit : "Le mouvement entre deux repos est l'image du prsent entre le pass et l'avenir. Le tisserand qui FAIT sa toile fait toujours ce qui n'est pas." Rivarol conoit donc le pass et le futur comme tant en repos. Ce n'est pas le temps qui se meut ("s'coule"), mais nous, en tant qu'agissant dans le prsent (le tisserand), qui accomplissons un mouvement de va-et-vient entre le pass et l'avenir. Cependant, remarque Heidegger, cette conception du temps ne conduit pas au del de l'horizon aristotlicien de la comprhension du temps partir du mouvement. Par contre, il faut remarquer l'trange tournure de Rivarol "Le tisserand...fait toujours ce qui n'est pas", ce qui revient dire que son occupation, lorsqu'il fabrique la toile, est le non-tant. La production elle-mme (au sens large de posis) n'est pas, au sens de l'tre neutre de l'tant, mais apparat sous la forme d'un va-et-vient "entre deux repos", qui sont les dimensions de la provenance et de l'avenir. (...) Le va-et-vient, qui est l'"image du prsent", fait signe vers le combat de l'claircie et du retrait de l'tre, dans lequel l'uvre d'art parat et rayonne de sa prsence suprieure."(60) Si l'on consent situer mme ce "va-et-vient" le rythme potique, alors en effet c'est du rythme que l'uvre "tire le pouvoir de se rvler dans sa prsence" : le "renversement" de la "chrono-fiction" confre au jeu son ouverture en tant que jeu de l'espace-de-temps (ne disons pas encore "jeu d'espace et de temps", Zeitspielraum). Comme l'nonce encore Allemann, "Quand l'tre ne sera plus compris autrement que dans l'horizon de la Temporalit, alors l'historialit de l'oeuvre potique se manifestera comme le domaine pr opre o sera visible la manire dont la vrit de l'tre se "met l'oeuvre" dans l'oeuvre. Le subit tre-ailleurs qui nous saisit face l'uvre d'art se comprend alors par le transport dans une dimension plus originelle du temps." (61) Mais est-ce vers cet "horizon de la Temporalit" ouvrant sur "une dimension plus originelle du temps" - celle du "rythme potique" - que la "postmodernit" artistique telle que conue par Jencks nous a effectivement conduits ? Ce que nous entendons - ou plutt : ce dont nous ne cessons d'entendre parler - sous le label "postmodernit", et qui vient tout droit de Jencks,
26/514
n'est-ce pas ce que le critique Yve-Alain Bois, se rfrant Nietzsche, considrait comme "la dvitalisation antiquaire de l'histoire, dsormais transforme en simple marchandise" ? Chacun d'entre nous n'est-il pas devenu un simple "client dans le supermarch des cultures passes, prdigres par les mdias" (62) ? On a beau, comme Marc Jimenez, chercher des circonstances attnuantes (tenir "l'histoire passe - lointaine ou rsente - comme une rserve d'objets, artistiques ou intellectuels, parfaitement neutres ou transposables selon les caprices d'un arrangement baroque et anachronique", cela "donne parfois des oeuvres intressantes"), force est bien de constater que "ce traitement aseptis de l'histoire n'est pas plus neutre que ne l'est l'histoire elle-mme." (63) Il a t question plus haut, propos de la lecture de Heidegger par Ihab Hassan, du Gestell. La mise en coupe rgle de ce qui est disponible, et la mise en disponibilit elle-mme, en font partie intgrante ; aussi est-on autoris le traduire par "le Dispositif" : il englobe le dploiement de la Positivit, et ce que Van Lier appelait l'"esprit des techniques" (64). A l'vidence, on ne s'affranchit pas de ce Gestell comme on se libre d'une sujtion passagre ou d'un lien momentan : le Gestell, c'est l'"esprit des techniques" comme esprit du temps ; c'est donc le Zeitgeist, en tant que le Geist allemand dsigne davantage que ce que comporte chez nous le "spirituel" - une nergie, une puissance de mtamorphose qui ne s'oppose pas la matire mais est susceptible de la transfigurer (65). Ne serait-il pas possible, ds lors, d'envisager un Zeitgeist par lequel nous serions introduits et ouverts une autre "postmodernit" que celle de la "rserve d'objets" qui gle le temps et congle les objets ? Une telle postmodernit, si elle tait anime par le "rythme potique" - et donc par une "historialit" diffrente, brisant peut-tre avec tout ce que nous entendons par "rythme" serait coup sr musicale non pas forcment dans l'assomption d'un style, dj l, dj rpertori, dans "la matrialit du fait musical et de la vie sociale qui l'accompagne", mais en tant qu'elle se laisserait concerner par "l'lment sonore en tant qu'objet de pense" (66). Il suffit pour s'en persuader de songer cet "esprit de la musique" qui a souffl, de Kandinsky Klee et de Trakl Celan, sur l'art expressionniste et dont Georges Bloess a rappel quel point il tait redevenu actuel partir de la rdition, en 1973, du matre-livre d'Ernst Bloch, L'Esprit de l'utopie (67). C'est que l'"utopie" blochienne est un "non-concept" : un "objet de pense" possible, et peut-tre un "possible objectivement rel", au sens du chapitre du Principe Esprance sur la Kategorie Mglichkeit (68). Que cette "utopie musicale" ait t labore exactement l'poque o la langue des philosophes qu'est l'allemand accueillait pour surmonter l'poque elle-mme le mot "Postmoderne" (69), c'est cette convergence, certes tout fait contingente, mais qui incite se demander en quoi au juste consiste la contingence mme (70), que je dois le titre (et le soustitre) du prsent recueil. La fiction de la postmodernit selon l'esprit de la musique, ces mots renvoient la Naissance de la tragdie essentiellement
27/514
cause du sous-titre ; mais l'esprit nietzschen de la musique ne s'est-il pas manifest de faon frappante comme il sied un esprit, musical de surcrot ! lorsque John Cage fit jouer pour la premire fois, au Pocket Theatre de New York et en 1963 - les 840 Da Capos des Vexations de Satie, une petite pice de piano qui dure 18 heures 30 ? Jos de Mul, qui l'on doit, avec son Romantic Desire in (Post)modern Art and Philosophy, la mise au point la plus magistrale que je connaisse sur l'ensemble des problmes poss par la situation actuelle de la postmodernit musicale, a suggr de comparer cette oeuvre (ou uvrette ?) de Satie avec le Fragment an sich, un morceau de piano de 22 mesures compos en 1871 par Nietzsche lui-mme, publi en 1976 dans le Nachlass dit par C.P. Janz, et dont l'indication de jeu terminale stipule, avec quelque ironie, un Da Capo non pas chiffr comme chez Satie, mais indtermin - et excuter con malinconia,"avec mlancolie" (71). Prmonition de l'ternel retour, ou mise en lumire, l'occasion de la publication prochaine de La Naissance de la Tragdie (1872), d'une divergence avec la conception schopenhauerienne du temps musical ? Jos de Mul opte pour la seconde hypothse. Selon lui, le Fragment an sich drange, dcentre, dracine, dstructure (bref, procde l'unmaking en rgle tel que l'a inventori 1'Ihab Hassan de Prometheus) : tout ce que Schopenhauer avait cru pouvoir ordonner et pr-disposer afin d'assurer la bonne tenue de la tlologie tonale, charge d'homogniser la temporalit en vue de la sauvegarde du sujet, tout cela implose avec le Fragment de Nietzsche, prcisment parce qu'il est "en soi", autosuffisant , autorfrentiel, et que sa rptition indfinie implique chaque fois l'oubli, le retour au degr zro (72). Cet oubli, Nietzsche l'a thmatis maintes reprises, notamment dans la Gnalogie de la morale ; qu'il constitue le pivot perceptif des musiques rptitives, c'est ce qui m'tait apparu jadis, et j'en avais parl avec Gilles Deleuze (73), puis fait un livre (74) ; reprenant cette ide, Jos de Mul la dveloppe en analysant la musique de Steve Reich, en critiquant la rfrence possible Freud, et en montrant comment la postmodernit, pour respecter l'"innocence du devenir", a entrepris d'ancrer l'exprience musicale en de des conduites temporelles lgues par la modernit, c'est--dire axes sur la mmoire et l'anticipation. Je souscrirai volontiers pour ma part son diagnostic propos de la fascination que l'Orient a exerce sur Schopenhauer, et qui , depuis, n'a cess de crotre et embellir : ce qui pouvait passer pour un exotisme de pacotille (et qu'on avait le droit de juger plutt "triste": le Voyage de mon oreille, de Claude Ballif, contient l-dessus un morceau de bravoure auquel il n'y a pas une seule ligne changer), Jos de Mul a raison de le rapporter une pulsion ou impulsion autrement profonde, et qui, finalement, a trait l'inquitude religieuse. Car l'exprience de l'anhistoricit et de la suspension du temps, revendique par Schopenhauer l'ore de sa tentative, est l'objectif avou des rptitifs et des minimalistes ; or elle consiste en un ajournement du
28/514
principium individuationis. On comprend ds lors l'appel des penses orientales :"tout ceux qui ne parviennent pas articuler, par le biais de la discursivit occidentale, l'exprience de l'atemporalit, ont recours l'Orient." Toutefois, ajoute de Mul, il n'y a rien l d'inluctable : on peut tre tent de se tourner vers une autre lecture de Schopenhauer, qui, elle, ne passe nullement par le musical, mais en gnral par l'inconscient - celle de Freud ; et de l, il s'agira de revenir la musique (75). C'est prcisment sur l'interprtation freudienne de la musique et sur la possibilit d'une "esthtique libidinale" que portaient, l'poque de Milwaukee, mes discussions avec Jean-Franois Lyotard. De sa major address intitule The Unconscious as Mise-en-Scne, La Condition postmoderne, publie par les Editions de Minuit en 1979, trois ans seulement se sont couls. Mais la leon essentielle de l'address tire de l'analyse du film de Michael Snow La Rgion centrale (1971), savoir que l'atemporalit se "met en scne" selon un modle que l'artiste emprunte la forme "informelle" des processus primaires, dans laquelle l'oubli joue un rle dcisif, cette leon a rejailli sur l'interprtation que La Condition postmoderne donne de la rptition par saturation autolgitimante telle que dcrite par Andr Marcel d'Ans partir des mlopes cashinahuas. Sommes-nous, ce moment de l' odysse intellectuelle de Lyotard, si loigns du cercle hermneutique ? Je n'avais certes pas prvu, Milwaukee, que Lyotard reviendrait - un peu la faon de Gilles Deleuze rattachant la pataphysique la "fin de la mtaphysique" (76) sur ses prventions l'gard de Heidegger, et renouerait avec un humour proche du zen celui qu'il m'avait confi devoir son admiration de jeunesse pour Jean Grenier , humour qui le conduirait, dix ans aprs, dfinir le musical partir des "sons de mditation", directement inspirs par "la nature", de Jean-Claude Eloy : "Un peu d'eau dans un jardin" (77). L'itinraire de l'auteur de Discours, figure tel que l'a brivement retrac, au lendemain de sa disparition, un autre matre de la postmodernit, Gianni Vattimo, avait conduit Lyotard lire la modernit et la socit capitaliste "non plus seulement en termes ngatifs lieu d'alination et de perte de l'humain authentique mais surtout comme dissolution explosive des ordres centraux du monde de la domination, c'est--dire de la reprsentation. Il y avait l, l'tat naissant, l'ide de la condition postmoderne, une cl prcieuse pour lire de manire "urbaine", moins prophtique et rhtorique, le concept heideggerien de la fin de la mtaphysique. La notion de postmoderne tait surtout un pari sur la possibilit d'une pense et d'une existence mancipes de la mtaphysique" ; un "pari" n'tant pas une certitude, Lyotard ne se sentait embrigad par aucune dfinition dfinitive par aucun mythe dcisif... et s'il en tait venu, l'instar de cet ancien lve de Jean Grenier qu'tait Albert Camus, prner la rvolte (ou son quivalent) plutt que la rvolution, il tait d'autre part "trop li aux idaux de l'avant-garde pour imaginer que l'mancipation pourrait se raliser en secondant joyeusement le mouvement, ft-il "nergumne", du capitalisme.
29/514
L'explosion des "mtarcits" lui semblait apte faire retrouver certains noyaux d'opacit qui, en un langage ouvertement repris de Lvinas, se reconnaissaient comme traces de cet Autre qui l'existence doit s'ouvrir, tout en sachant conserver son altrit. Et peut-tre, aujourd'hui, est-ce justement ce lien problmatique entre opacit et altrit qu'il convient de penser."(78) Or ces "noyaux d'opacit", il me semblait les avoir sinon clairement cerns, du moins dment ressentis propos de John Cage ; c'tait le cas, dans la confrence de 1971 que j'ai dj mentionne (et dont on trouvera ci-aprs le texte et la discussion), pour le mot d'"an-archie" cher Lvinas (dont je n'avais fait usage pour mon titre qu'aprs en avoir parl Emmanuel Lvinas, et non sans m'tre expliqu auprs de lui sur l'emprunt du trait d'union, que j'estimais justifi par la coda de mon argument). Ce vocable d'"an-archie, bien qu'approuv par Lyotard, soulevait cependant de sa part une objection : faire tat, chez un "anarchiste" comme Cage, de "commisration" et de "compassion", n'tait-ce pas le rabattre sur une thique judo-chrtienne laquelle l'ensemble de son propos qui appartenait l'ontologie de l'art et d le soustraire ? En somme, Lyotard s'tait montr allergique au trait d'union... c'est--dire l'imprudence dont j'avais tmoign en mlant Lvinas mon discours. Car il n'tait nullement question, pour Lyotard, de contester le fond de ce que j'nonais : Cage, qu'il connaissait depuis les Semaines Musicales Internationales de Paris de 1970, lui semblait la parfaite incarnation de l'idal "paen" qu'il s'tait forg dans le sillage de son esthtique "libidinale", et des notions comme "compassion" ou "commisration" , appliques un musicien dont il savait la gnrosit, n'taient choquantes ses yeux que dans la mesure o elles rfraient une rgle, une prescription, bref un jeu de langage lvinassien c'est--dire fort peu (et mme pas du tout) paen ! Dans les entretiens qu'il eut avec Jean-Loup Thbaud durant l'anne universitaire qui suivit nos conversations de Milwaukee, soit en 1977-1978, Lyotard revint sur l'argumentation qui avait t la sienne propos de Lvinas et de la prescription. Le "paganisme", disait-il, "tient au fait que chacun de ces jeux (de langage) est jou comme tel, ce qui implique qu'il ne se donne pas pour le jeu de tous les autres, et pour le vrai." Cependant, dans l'optique de Lvinas, "c'est le caractre transcendant de l'Autre dans la relation prescriptive, dans la pragmatique de la prescription, c'est--dire dans l'exprience ( peine) vcue de l'obligation, qui est la vrit mme. Cette "vrit" n'est pas la vrit ontologique, elle est thique. Mais c'est une vrit, selon les termes mmes de Lvinas. Alors qu' mes yeux, a ne peut pas tre la vrit. (...) Il ne s'agit donc pas de privilgier un jeu de langage sur les autres. Ce serait comme de dire : le seul jeu important, vrai, est celui des checs. C'est absurde." (79) - Je me rappelle avoir eu, face ce raisonnement, une raction qui devait ressembler celle de JeanLoup Thbaud : refuser de "privilgier un jeu de langage sur les autres", cela n'tait-il pas prescrire ? Et si Lvinas, l'vidence, ne pouvait gure tre souponn de paganisme, Lyotard, lui, ne devait-il pas tre souponn
30/514
de...pit ? En fait, si Lvinas se permettait d'affirmer la "vrit" du jeu de langage prescriptif, et par l sa supriorit ou sa prsance sur d'autres jeux (par exemple le jeu de l'ontologie), c'est qu' l'instant o il prononait cette affirmation il n'tait pas en train de favoriser abusivement le jeu prescriptif, mais de signaler qu'objectivement, c'tait l que se trouvait la vrit et donc de jouer non seulement le jeu du prescriptif, mais (d'abord) un jeu descriptif, jeu ouvert par hypothse. Autrement dit, Lvinas, dcrivant l'irruption de l'Autre, tait en droit de se dire phnomnologue et croyant ; en tant que phnomnologue, il lui appartenait de se tenir au plus prs des "choses mmes", c'est--dire de l'Autre. Et tout l'enjeu rsidait dans le "c'est--dire", lequel, la lettre, interdisait d'interdire. En ce sens, l'expression de Derrida qu'avait cite Michel Benamou pour caractriser la postmodernit, bien qu'inspire de Georges Bataille, convenait parfaitement pour dfinir le croyant : "athologie ngative"; condition, videmment, de donner sa force "ngative" c'est--dire d'inverser radicalement la signification que j'avais suggre, en faisant basculer l'accent la manire heideggerienne, qui avait nagure "musicalis" le Nihil est sine ratione la faveur d'un simple dport de voix (80). En relisant son manuscrit la veille de sa publication, donc en octobre 1979, Lyotard, qui avait labor entre temps La Condition postmoderne dans le sillage de ce qui avait t ainsi dbattu, dcida de mettre jour, dans une note d'Au juste, le concept de "modernit paenne", en le ddoublant en "modernit" et "postmodernit" ; la dfinition obtenue tenait compte m'a-t-il sembl des objections prsentes propos de la prescriptivit langagire par Jean-Loup Thbaud, tout en faisant cho mes propres remarques touchant l'intrt d'une approche lvinassienne de Cage. Je crois utile de la reproduire ici, parce qu'elle indique la direction de pense qui a t suivie dans la plupart des textes qu'il m'a t donn d'laborer sur la postmodernit, musicale ou non, au cours des trois dernires dcennies : "Le destinataire moderne serait "le peuple", ide dont le rfrent oscille entre le Volk des romantiques et la bourgeoisie fin de sicle. Le romantisme serait "moderne", et "moderne" aussi le projet, mme peru comme impossible, d'difier un got, mme "mauvais", permettant d'valuer les uvres. "Postmoderne" ou "paenne" serait la condition des littratures et des arts sans destinataire assign et sans idal rgulateur, o pourtant la valeur est rgulirement estime l'aune de l'exprimentation ; soit, pour le dire dramatiquement, la mesure de la dnaturation que subissent les matriaux, les formes et les structures de sensibilit et de pense. Postmoderne n'est pas prendre au sens de la priodisation." (81) La gnalogie de la "fiction" (au sens, donc, du "figural" selon JeanFranois Lyotard : laboration imageante d'un rfrent problmatique), si l'on se dtourne de la "priodisation", fait par consquent de la postmodernit une entit particulirement vanescente, pour ne pas dire fuyante. Une page clbre du
31/514
Postmoderne expliqu aux enfants l'exprime avec fougue : le postmoderne, c'est la crise du moderne son acm. "Tout ce qui est reu, serait-ce d'hier (modo, modo, crivait Ptrone), soit tre souponn. A quel espace s'en prend Czanne ? Celui des impressionnistes. A quel objet Picasso et Braque ? Celui de Czanne. Avec quel prsuppos Duchamp rompt-il en 1912 ? Celui qu'il faut faire un tableau, serait-il cubiste. (...) Une uvre ne peut devenir moderne que si elle est d'abord postmoderne. Le postmodernisme ainsi entendu n'est pas le modernisme sa fin, mais l'tat naissant, et cet tat est constant." (82) Avec toute l'ingnuit dont il a le secret, Charles Jencks traite cette ide de crazy ("cingle") : c'est qu'anxieux de sauvegarder l'clectisme "populiste" dont il a fait son fond de commerce, il jette aux oubliettes la suite du texte lyotardien, c'est--dire la relativisation des deux "modes" (quasi musicaux, prcise Lyotard...) de prsentation de l'imprsentable, le "nostalgique" et l'"exprimental"; il s'interdit par l mme tout accs au "diffrend" qui spare "thologie ngative" et "athologie ngative" selon Derrida - ou veritas et altheia selon Heidegger (83) et, par voie de consquence, toute rsolution ultrieure qui viendrait bouleverser l'enjeu du dbat (84). Mais la position de Lyotard, pour hroque (et "litiste", dira Jencks) qu'elle paraisse, n'en est pas moins nuance, bien plus assurment que ses dtracteurs (les marxistes, Bouveresse, etc.) ne l'avouent. Sa conception du philosophe-artiste ou crivain ne saurait tre tranche, mme s'il l'nonce de manire tranchante : "le texte qu'il crit, l'uvre qu'il accomplit, ne sont pas en principe gouverns par des rgles dj tablies, et ils ne peuvent pas tre jugs au moyen d'un jugement dterminant, par l'application ce texte, cette oeuvre, de catgories connues. Ces rgles et ces catgories sont ce que l'uvre ou le texte recherche. L'artiste et l'crivain travaillent donc sans rgles, et pour tablir les rgles de ce qui aura t fait. (...) Postmoderne serait comprendre selon le paradoxe du futur (post) antrieur (modo)."(85) Assurment, cette indtermination - ou cette "indtermanence", comme disait Ihab Hassan - se veut pleinement opratoire : il n'y a pas lieu d'en attendre, Lyotard y insiste, "la moindre rconciliation entre des "jeux de langage" dont Kant, sous le nom de facults, savait qu'un abme les spare et que seule l'illusion transcendante (celle de Hegel) peut esprer les totaliser dans une unit relle." (86) Il nous faut donc, comme disait Deleuze, faire le multiple, et appliquer (au chiffre, pas seulement la lettre) la formule "crire n-1" (87). On ne nous intime de soustraire l'unit que pour viter l'effet "arborescent" qui la conduit, dans la plupart des cas, surplomber le multiple, c'est--dire le plomber, le bloquer, l'anesthsier. Mais avant de proclamer que l'unit, c'est la terreur Lyotard le dit dans la foule , rflchissons : si crire, c'est crire n-1, il nous faut faire le 1 que nous voulons soustraire. Librer le multiple, c'est parfait ; encore faut-il, d'un geste non moins provocant, librer l'un. Et si la poesis s'emploie faire le multiple et faire l'un, c'est que l'aisthesis est ce prix. Relisez Kierkegaard, qui s'y connaissait en aisthesis : il se vouait, certes, l'ou bien... ou bien... (que
32/514
Jean Wahl proposait de rendre par "De deux choses l'une"), mais savait non moins manier le "et... et..." ; les deux oprations arithmtiques de base lui taient, par chance, familires. Pourquoi ne le seraient-elles pas l'artiste postmoderne ? Hugh Silverman l'a montr de nombreuses reprises, le postmoderne enveloppe, enrobe le moderne, de sorte que les limites de celui-ci deviennent floues et autorisent l'mergence d'uvres (ou d'existences) en marge, la limite, aux confins, donc selon des protocoles comparatifs et des procdures diffrenciantes qui rabattent la prtention de l'unit l'autonomie solitaire, mais non sans la reconnatre et l'homologuer (88). Et Lyotard, dsireux de montrer que tout logos est muthos, c'est--dire que toute thorie est un rcit, s'appuie sur la logique de l'occasion que nous ont lgue les sophistes grecs. "Cette logique, commente Vincent Descombes, prsenterait la bizarrerie suivante : elle mettrait en chec la logique de la vrit unique et universelle en montrant que cette logique de l'universel n'est qu'un cas particulier de la logique du particulier, du cas singulier ou de l'occasion unique ; et pourtant, cette logique du particulier, bien qu'elle domine et comprenne la logique de l'universel, ne serait nullement une logique plus universelle ni une vrit plus vraie." (89) Dans ces conditions "postmodernes", la juxtaposition des jeux de langage ou formes de vie conflictuels, quelque tumultueux qu'en soient les flux, reflux, et tourbillons, n'interdit nullement, contrairement ce que l'on dit, croit, ou feint de croire, la srnit du texte. Dire "le" texte, c'est sans doute faire allusion au constat bien connu de Derrida : "il n'y a pas de hors-texte". Mais par ces mots, Derrida n'a jamais voulu affirmer qu'il n'y avait rien au del du texte, qu'il n'existait rien que le texte. Il rappelle simplement que ce qui ne se donne pas (dans l'acception du es gibt), ce qui est absent, ne figure pas " l'intrieur" du texte. Ici encore, Hugh Silverman a raison de mettre les points sur les i : le texte est le seul mode d'accs l'au del du texte; en effet, si vous noncez que quelque chose se situe en dehors du langage, vous le reconduisez automatiquement "dans" la sphre du langage, puisque vous tes en train d'en parler ; "sitt articul, l'objet quel qu'il soit de l'investigation est dj un texte, est dj disponible en vue d'une lecture" (90) ; et le "dj" est le prsuppos de la postmodernit, il la textualise en la d-limitant, c'est--dire en la dterminant comme illimitable, en en faisant une oeuvre susceptible de rinterprtations sans nombre, bref en la faisant, comme le tisserand de Rivarol "faisant" sa toile, c'est--dire aussi ne faisant rien ou faisant "le" rien. Ce qui revient reconnatre la prminence paradoxale, l'antriorit quivoque, du prfixe post : tous les jeux sont ici permis, il suffit d'ouvrir Derrida (91) ou le Webster's Dictionary (92). C'est--dire de se donner le temps. Le temps comme texte, donc. Que nous apprennent en effet les "livres d'artistes" dont Anne Moeglin a inventori les ressources souvent admirables (93), ou les "textobjets", comme dit Anne Cauquelin, c'est--dire les excursus langagiers mme les uvres que se permettent leurs auteurs ? Que l'inspiration, ou le travail d'laboration, n'ont pas lieu de se sparer de la prsentation, plus
33/514
forte raison lorsque celle-ci devient "sublime", c'est--dire, selon Lyotard, se fait "prsentation de l'imprsentable". Ainsi, la phrase de Magritte "la peinture rend visible la pense" contient l'exigence de "rendre visible non point le monde invisible mais son uvre mme." (94) On peut comparer videmment Magritte Poussin, par exemple, en faisant observer que, chez l'un comme chez l'autre, les couples "peinture/pense, images/mots, pratique/thorie, ces couples la fois s'opposent et se lient, de telle sorte qu'entre les termes d'un mme couple se dessine une frontire mouvante, un terrain vague l'quilibre instable" ; mais il est clair que le travail de l'pistolier n'interfre pas directement avec celui du peintre chez Poussin, tandis que "Ceci n'est pas une pipe" se veut, chez Magritte, mi-peinture mi-langage. Avec Magritte, l'uvre signale sa propre thorie. Car c'est "la thorie que l'on voit, sous la forme qu'elle revt dans l'apparence de sa quasi invisibilit. L'crit d'artiste en prend un tout autre statut, ou plutt le trait qui le liait, il n'y a gure, l'uvre de manire assez lche, se renforce, devient ncessaire, fait partie du dispositif artistique. Dispositif qui tend de plus en plus prendre la forme d'un textobjet." (95) L'poque du linguistic turn, ainsi dcrite comme la prcipitation communicationnelle des panchements, jadis contrls, mais dsormais de plus en plus licites, se conjugue naturellement avec l'expansion des techniques de transmission, et le dchanement de la publicit ; la sociologie peut se permettre d'tre l-dessus intarissable. Mais si l'on consent y regarder de plus prs (ou de plus haut), en examinant par exemple l'art de btir, on parvient des conclusions autrement significatives. Pour Steven Connor, la "condition postmoderne, dans le cas de la thorie de l'architecture, comporte prcisment l'impossibilit de formuler en profondeur ou avec exactitude la relation que l'on entretient avec un objet. La postmodernit, dans le discours "magistral" du postmoderne, ne consiste jamais simplement dans le diagnostic (diagnosis) de la relation distancie (distanced) entre la modernit et ce qui lui succde, mais bien plutt dans le procs narratif dont l'articulation sert produire ledit diagnostic." (96) Ce qui entrane, sur le plan mthodologique, la confirmation de ce que Molesworth avait subodor, savoir que les jeux de langage descriptifs tendent dsormais se muer en "dfinitions de phnomnes" constitutives : "en fait, elles cherchent construire une image du style ou de l'poque, plutt qu' simplement la dvoiler ou l'exposer." (97) La postmodernit, selon Delanty, en a termin avec la dconstruction : en l'an 2000, l'heure est au constructivisme (98). Mais il ne sera question, dans les textes rassembls ci-aprs, que de quelquesuns de ses signes avant-coureurs.
34/514
Notes : 1. Sylvre Lotringer, "Thorie franaise aux Etats-Unis", in Yannick Beaubatie, d., Tombeau de Gilles Deleuze, Tulle, Mille sources, 2000, p.221-230. 2. S. Lotringer, loc. cit., p.227. 3. S. Lotringer, loc. cit., p.222. 4. S. Lotringer, loc. cit., p.228. 5. S. Lotringer, loc. cit., p.227-228. 6. S. Lotringer, loc. cit., p.223. 7. S. Lotringer, loc. cit., p.221. 8. S. Lotringer, loc. cit., p.222. 9. S. Lotringer, loc. cit., p.223. 10. S. Lotringer, loc. cit., p.222. 11. Cf. Pour les Oiseaux, Paris, Belfond, 1977 (version anglaise : For the Birds, London, New York, Marion Boyars, 1981). 12. Cf. George J. Stack, Nietzsche & Emerson, An Elective Affinity, Athens, Ohio, The Ohio University Press, 1992, p.206-207. 13. Gilles Deleuze, Nietzsche et la philosophie, Paris, Presses Universitaires de France, 1962. Il se trouve que j'tais sensibilis ce problme de la "slectivit", car j'avais suivi en 1958-1959 le cours d'agrgation de Deleuze sur la Gnalogie de la morale; Deleuze m'avait demand de rdiger mes notes en vue d'une diffusion auprs des tudiants de l'U.N.E.F. ; cette diffusion n'eut jamais lieu, car en se relisant, Deleuze dcida de donner une forme dfinitive ses analyses. 14. Cf. Gilles Deleuze et Flix Guattari, L'Anti-dipe, Paris, d. de Minuit, 1972, p.445. On trouvera ci-aprs, comme pice conviction, le texte de la confrence de 1971 auquel L'Anti-dipe se rfre, ainsi que la retranscription des discussions. 15. S. Lotringer, loc. cit., p.230.
35/514
16. Ren Scherer, "Gilles Deleuze : l'criture et la vie", in Beaubatie, Tombeau de Gilles Deleuze, cit., p.82. L'article de Negri, "Gillesflix" (Chimres, n17, automne 1992, p.93), a t reproduit dans Rue Descartes, n20 (G. D., Immanence et vie), Paris, P.U.F., 1998, p.7792. 17. Negri, loc. cit., p.82. 18. Negri, loc. cit., p.90. 19. Negri, loc. cit., p.91. 20. Partisan de l'Aufklrung, Augusto Illuminati critique de faon acerbe le pensiero debole de Gianni Vattimo dans "La fte de l'ne. Quelques consquences politiques de la "pense faible" italienne", Futur antrieur, supplment sur "Le gai renoncement: l'affaiblissement de la pense dans les annes 1980", Paris, L'Harmattan, 1991. 21. Negri, loc. cit., p.91. 22. Negri, loc. cit., ibid. 23. Cf. Jos de Mul, Romantic Desire in (Post)modern Art and Philosophy, Albany, SUNY Press, 1999, p. 248, note l4. Le livre de Rudolf Pannwitz, Der Krisis der europischen Kultur (2 vol.), a t publi en l9l7 chez Carl Nuremberg. 24. Walter Benjamin, Charles Baudelaire, Paris, Payot, l982, p. 236. Cit in Grard Raulet, Chronique de l'espace public, Paris, L'Harmattan, l994, p. 95. 25. G. Raulet, op. cit., ibid. 26. Adorno, Thorie esthtique, p. 52 ; cit par Jrgen Habermas, "La modernit : un projet inachev" (confrence de l980), trad. G. Raulet, Critique, n 413, octobre l981, p. 961. 27. J. Habermas, loc. cit., ibid. 28. J. Habermas, loc. cit., p. 965.
36/514
29. G. Raulet, Chronique, op. cit., p. 96. 30. G. Raulet, op. cit., p. 97-98 ; c'est nous qui soulignons. 31. Charles Jencks, The Language of Postmodern Architecture, London, Academy Editions, l978, p. 7. Cit in G. Raulet, op. cit., p. 98. 32. G. Raulet, op. cit., ibid. 33. S. Lotringer, loc. cit., p.222. 34. S. Lotringer, loc. cit., ibid. 35. Cf. les Actes du Symposium : Michel Benamou et Charles Caramello, d., Performance in Postmodern Culture, Madison, Wisconsin, Coda Press, 1977. 36. Ihab Hassan, "Frontiers of criticism : metaphors of silence", Virginia Quarterly Review, vol. 46, 1 (1970), p.91. 37. Ihab Hassan, Paracriticisms : Some Speculations of the Times, Urbana, University of Illinois Press, 1975, p.25. 38. Ihab Hassan, "Culture, indeterminacy, and immanence, margins of the (postmodern) age" (texte de 1978) in The Right Promethean Fire : Imagination, Science, and Cultural Change, Urbana, University of Illinois Press, 1980, p.91. 39. Hans Bertens, The Idea of Postmodernism, London, Routledge, 1995, p.44. 40. Ihab Hassan, "Desire and Dissent in the Postmodern Age", Kenyon Review, 5, 1983, p.9. 41. Ihab Hassan, cf. note 38. 42. Ihab Hassan, The Right Promethean Fire, cit., p.56. 43. Cf. les Actes du colloque de 1975 : Michel Benamou et Jrme Rothenberg, d., Ethnopoetics, A First International Symposium, in Alcheringa, vol. 2, 2 (1976), publ. Boston University Press.
37/514
44. Martin Heidegger, Rponses et questions sur l'histoire et la politique (Entretien avec deux journalistes de Der Spiegel), trad. Jean Launay, Paris, Mercure de France, 1977, p.61. 45. Richard Palmer, Hermeneutics, Evanston, Illinois, Northwestern University Press, 1969 ; "The Postmodernity of Heidegger", in William V. Spanos, Martin Heidegger and the Question of Literature, Bloomington, Indiana, Indiana University Press, 1976 (rimpr. de boundary 2). 46. Cf. note 43. 47. M. Heidegger, op. cit., p.59-60. 48. Sur William Spanos, cf. Paul A. Bov, Destructive Poetics, Heidegger & Modern American Poetry, New York, Columbia University Press, 1980. 49. L'Event de Black Mountain a t dcrit par Michal Kirby, Happenings, New York, Dutton, 1966, p.31-32. 50. Cf. Richard Palmer, "Postmodern Hermeneutics of Performance" in M. Benamou et Ch. Caramello, op. cit., p.19-32. 51. R. Palmer, loc. cit., p.20-21. 52. Ch. Olson, "The Present is Prologue", in Additional Prose, d. George F. Butterick, Bolinas, California, Four Seasons Foundation, 1974, p.40. 53. Michel Benamou, "Presence and Play", in M. Benamou et Ch. Caramello, cit., p.3. 54. Jacques Derrida, "Ellipse", in L'Ecriture et la diffrence, Paris, d. du Seuil, l967, p. 432-433. Cit par Michel Benamou, loc. cit., p.5. 55. M. Benamou, loc. cit., ibid. 56. Gilles Deleuze et Flix Guattari, L'Anti-dipe, Paris, Minuit, 1972, p.243. Cit par M. Benamou, loc. cit., p.7. 57. M. Benamou, loc. cit., ibid.
38/514
58. Cf. Clment Rosset, Logique du pire, Paris, P.U.F., 1971. Rosset oppose le rire "exterminateur" de l'humour au rire ironique ; il se spare sur ce point de son matre Vladimir Janklvitch. Selon Ernst Behler (Ironie et modernit, trad. Olivier Mannoni, Paris, P.U.F., 1997, p.376-377), l'ironie des modernes rpond, chez les postmodernes, un humour analogue l'"humour du monde" de JeanPaul ; ainsi Helmstetter aurait dcouvert chez Niklas Luhmann un "troisime niveau" d'observation de la complexit des phnomnes sociaux qui renverrait l'"humour du monde". Il reste vrifier la compatibilit de cet "humour du monde" avec le rire "exterminateur". 59. Cf. Dominique Janicaud, Chronos, Pour l'intelligence du partage temporel, Paris, Grasset, 1997 ; cf. galement Ursula K. Heise, Chronoschisms. Time, Narrative, and Postmodernism, Cambridge et New York, Cambridge University Press, 1997. 60. Beda Allemann, Hlderlin & Heidegger, trad. Franois Fdier, Paris, P.U.F., 1959, p.280-281 61. Beda Allemann, op. cit., p.281. 62. Yve-Alain Bois, "Historisation ou intention : le retour d'un vieux dbat", in Aprs le modernisme, Cahiers du Muse National d'art moderne, n22, dcembre 1987, p.62. 63. Marc Jimenez, "Adorno, le parti de l'art moderne", Art Press, n171, juillet-aot 1992. 64. Cf. Henri Van Lier, Les Arts de l'espace, Paris, Casterman, 1959 ; et le commentaire de Jean Wahl, "Non ut poesis pictura", Critique, n155, avril 1960, p.312-321. 65. Cf. Georges Bloess, Voix, regard, espace, dans l'art expressionniste, Paris, L'Harmattan, 1998, p.24. 66. G. Bloess, op. cit., p.25. 67. Ernst Bloch, Geist der Utopie (version de 1923), volume 3 de la Gesamtausgabe, Frankfurt a/M., Suhrkamp, l973 ; trad. Anne-Marie Lang et Catherine Piron-Audard, Paris, Gallimard, l977. (Pour la version de 1918, cf. le volume 16 de la G.A., publi en 1978.)
39/514
68. "Non-concept" est l'expression de Grard Raulet, cf. Chronique, op. cit., p.278-281. Selon Raulet, la postmodernit laquelle se rfre le Baudrillard des Stratgies fatales est celle de l'abandon de la "fonction rationnelle" elle-mme, et non pas seulement des "illusions utopiques" ; la thorie du possible dveloppe dans le Prinzip Hoffnung suppose au contraire l'invention (la "fiction") d'une "autre rationalit" : cf. le sous-titre de la thse de Grard Raulet, Humanisation de la nature, naturalisation de l'homme, Ernst Bloch et le projet d'une autre rationalit, Paris, Klincksieck, 1982. Le Prinzip Hoffnung, volume 5 de la G.A., a t traduit par Franoise Wuilmart : cf. Le Principe Esprance, 3 vol., Paris, Gallimard, 1976-1982 ; le chapitre 18, consacr aux "diffrentes couches de la catgorie de la possibilit" dans le tome 1, pages 270 300 avait dj fait l'objet d'une traduction par Rose-Marie Ferenczi, parue dans la Revue de Mtaphysique et de Morale, t.63, n1, janvier-mars 1958 ; une "note explicative" de la traductrice prcisait que, dans "le monde en train de se raliser", c'est--dire dans lequel "rien n'est encore achev", l'"objet rel" ne peut tre connu que "par anticipation" : il s'agit donc de "dchiffrer la nature, l'histoire, la littrature, les arts plastiques, la musique, pleins de signes pointant vers l'objet rel" (p.58). L'"autre rationalit" dont parle Raulet se situe l'horizon de ce que dsignent les "formes-esquisses" (Auszugsgestalten) ainsi profiles. 69. Le "nietzschisme" dont fait tat Grard Raulet propos d'Ernst Bloch est-il affaire de Zeitgeist ? Sans doute l'ouvrage de Rudolf Pannwitz dj signal (note 23) apporte-t-il un lment de rponse une telle interrogation. 70. Cf. Shz Kuki, Le Problme de la contingence, trad. Hisayuki Omodaka, University of Tky Press, 1966 ; et en particulier le paragraphe traitant de la "contingence finale positive", p.53-57. 71. Cf. Jos de Mul, Romantic Desire, cit. (rf. : note 23), p. l30, qui reproduit le fac-simil de la pice pour piano en question, d'aprs C.P.Janz, Friedrich Nietzsche, Der musikalische Nachlass, 85, Basel, Brenreiter Verlag, l976. 72. Ne conviendrait-il pas de s'interroger, partir de cette constatation, sur le "nietzschisme" d'Erik Satie ? Le "fragment en soi", s'il est indfiniment rptable, c'est--dire revenant sans cesse zro, fait en tout cas s'vaporer le "fantasme d'treindre la ralit" dont JeanFranois Lyotard est persuad qu'il traduit "le dsir de recommencer la terreur"; seulement, ce qui fait alors problme, c'est la distinction
40/514
de Lyotard lui-mme entre l'"essai" (postmoderne : voyez Montaigne) et le "fragment" (moderne : voyez l'Athenaeum) : pour le dire dans le lexique deleuzien, le "genre" n'est-il pas territorialisant, et le "fragment", justement s'il est "en soi", ne dterritorialise-t-il pas non seulement la syntaxe des diffrents "genres", mais l'ide mme de "genre" ? (Cf. Le Postmoderne expliqu aux enfants, Paris, Galile, 1986, p.33). 73. Sous le patronage duquel j'avais prpar ma communication au colloque de Milwaukee, laquelle s'intitulait : New Music Utopia AND Oblivion ? (cf. M. Benamou & Ch. Caramello, Performance in Postmodern Culture, op. cit., p.113-119). 74. Musik und Vergessen, Berlin, Merve Verlag, 1984 ; cet ouvrage reprenait les thmes de mon article sur "La musique et l'oubli" (Traverses, n4, 1976), dont Mireille Buydens a fait l'exgse dans son Sahara, l'esthtique de Gilles Deleuze, Paris, Vrin, 1990, p.155165. 75. Le musical chez Freud tant pour le moins de l'ordre du virtuel, Lyotard s'est tourn vers Ehrenzweig (L'Ordre cach de l'art) pour laborer une esthtique "libidinale" constituant une "drive" partir de Freud. D'o son analyse de la Sequenza III de Luciano Berio, prpare avec le concours de Dominique Avron, dans laquelle, la postmodernit de la Sinfonia tant attribue aux processus secondaires, le travail du compositeur consiste maintenir, contrairement ce qui advient dans la Sinfonia, la csure freudienne entre processus primaires et processus secondaires. Cf. "A few words to sing", in Drive partir de Marx et Freud, Paris, U.G.E., 1973, p.248-271. 76. Sur la relation entre Heidegger et la pataphysique, Deleuze s'tait exprim en 1958 l'occasion d'une discussion que nous avions eue propos du pastiche des hypothses du Parmnide chez Raymond Queneau ; son rapport Heidegger, ma surprise, tait beaucoup plus serein que ce que la rumeur laissait entendre l'poque et n'a cess de colporter depuis. 77. Cf. J.-F. Lyotard, "L'obdience", in L'Inhumain, Paris, Galile, 1988, p.191. Parlant de cet idal minimaliste du "son japonais", Lyotard introduit le thme d'une ontologie en acte, qui rendrait superflu toute "anthropologie du son" puisque c'est l'vnement qui survient : "Je
41/514
vais m'arrter, quoique tout reste dire, puisque ce peu d'eau ne cesse d'arriver, d'accourir, ou mieux d'occourir." 78. Gianni Vattimo, "Une constante rfrence", Libration, 22 avril 1998. 79. J.-F. Lyotard, s'adressant Jean-Loup Thbaud (cf. Au juste, Paris, Bourgois, 1979, p.118). 80. Cf. Martin Heidegger, Le Principe de raison, 11e leon, trad. Andr Prau, Gallimard, 1962, p.197-198. (Original : Der Satz vom Grund, Pfullingen, Gnter Neske, 1957.) L'oscillation de Heidegger restitue l'indcidable le musical en mme temps qu'il rend musical l'indcidable lui-mme. Le procd si c'en est un a t repris par Derrida, et interprt par les adversaires de Derrida comme un effet de rhtorique (cf. John R. Searle, "Literary theory and its discontents", in Dwight Eddins d., The Emperor Redressed, Tuscaloosa, University of Alabama Press, 1995, p.166-196). Mais la postmodernit ne se rsume pas en une rhtorique et la musicalisation ne saurait se rduire un procd du moins lorsqu'elle s'accomplit. 81. J.-F. Lyotard, Au juste, op. cit., p.33-34. 82. J.-F. Lyotard, Le postmoderne, cit., p.29-30. 83. Cf. le cours de Heidegger sur Parmenides (1942-43), G.A. 54, Frankfurt a/M, Klostermann, 1982, S.42-58 (3). 84. Par exemple, la possibilit d'une redfinition du sublime, prenant appui sur l'"autre face" du Gestell, comme l'a suggr Mario Costa (cf. Le Sublime technologique, Lausanne, Idrive, 1994) ; dans le mme esprit, il faut mentionner galement les chapitres 10 et 11 de l'ouvrage de Wolfgang Welsch, Undoing Aesthetics, London, Sage, 1997, p.168-202. 85. J.-F. Lyotard, Le postmoderne, cit., p.33. 86. J.-F. Lyotard, Le postmoderne, cit., p.33-34. Sur la crise du sensus communis et ses consquences non seulement chez J.-F. Lyotard, mais plus largement pour toute esthtique de l'poque postmoderne, cf. les analyses superbes d'Herman Parret, L'Esthtique de la communication, l'au-del de la pragmatique, Bruxelles, Ousia, 1999 (notamment pages 212-225).
42/514
87. Selon le slogan de Mille Plateaux (Paris, Editions de Minuit, 1980). 88. Cf. Hugh Silverman, prface au volume 3 de la collection Continental Philosophy, Postmodernism, Philosophy, and the Arts, New York and London, Routledge, 1990, p.1-7. 89. Vincent Descombes, Le Mme et l'autre, Paris, Minuit, 1979, p.216. 90. Hugh Silverman, "Between Merleau-Ponty and Postmodernism", in Thomas W. Busch & Shaun Gallagher, Merleau-Ponty, Hermeneutics and Postmodernism, Albany, S.U.N.Y. Press, 1992, p.144. 91. Cf. J. Derrida, La Carte Postale, De Socrate Freud et au-del, Paris, Aubier-Flammarion, 1980. 92. Cf. Dawne McCance, Posts, Re-Addressing the Ethical, Albany, S.U.N.Y. Press, 1996, qui a donn le compte-rendu le plus prcis de la faon dont "l'industrie culturelle amricaine a domestiqu les crits des poststructuralistes franais en les liant un postmodernisme monolithique" (cf. le prire d'insrer de la page 4, sous la signature du professeur Cutrofello). 93. Cf. Anne Moeglin-Delcroix, Esthtique du livre d'artiste 1960-1980, Paris, J.-M. Place, 1997. 94. Anne Cauquelin, Les Thories de l'art, Paris, P.U.F., collection Que sais-je ?, n3353, 1998, p.113. 95. Anne Cauquelin, op. cit., p.113-114. 96. Steven Connor, Postmodernist Culture, 2nd edition (1997), Oxford, Blackwell,1989, p.86. Comme l'explique Connor, le problme que rencontre la thorie postmoderne est d'expliquer et de justifier l'apport de la pluralit dans un langage qui son tour "ni ne mutile, ni ne neutralise cette pluralit" (p.87). 97. Charles Molesworth, "Stratgies contemporaines de la reprsentation", in Thorie / Littrature / Enseignement, n5, La Reprsentation littraire, Ecritures contemporaines I, 1987, p.30. 98. Grard Delanty, Modernity and Postmodernity, London, Sage, 2000. La position de Delanty drive de celle de Gregory Smith sur Nietzsche, Heidegger and the Transition to Postmodernity (Chicago,
43/514
University of Chicago Press, 1996), et de celle de Botwinick (Maimonides to Nietzsche : Skepticism, Belief, and the Modern, Ithaca, NY, Cornell University Press, 1997) : d'aprs ces auteurs, la postmodernit, revenant la tradition, construit en ralit celle-ci en uvrant partir de ses limites ; Nietzsche, lorsqu'il parle de "puissance", a en vue cet agir actif dont la rsonance sceptique ne saurait amoindrir l'efficacit. Nous devrions parler non d'une "modernit", mais d'une postmodernit inacheve.
44/514
Premire partie
45/514
Parler de "postmodernit", n'est-ce pas prsupposer qu' l'poque mme de la modernit, il est possible de s'vader de cette modernit mme? Pour tre aujourd'hui la mode, le qualificatif "postmoderne" n'en est pas moins attest ds l'Angleterre de 1880 : le critique et peintre Chapman dsignait sous ce vocable une peinture qui se voulait plus moderne que celle, "moderne", des impressionnistes franais (1). La mme ide se retrouve sous la plume de l'architecte amricain Venturi, qui entreprend, dans les annes soixante, de thmatiser la lassitude populaire l'gard des gomtries issues du Bauhaus, des pures de Mies Van der Rohe, et en gnral du design aseptis de chez Knoll (2). Ne peut-on, se demande Venturi, court-circuiter la modernit ? D'o la proposition d'une rhabilitation de l'ornement, proscrit nagure par Adolf Loos, mais qui va revenir en force - comme si, renaissant de ses cendres, le rococo tait mme de dpasser, de "doubler" la modernit, en la relativisant et en la rintgrant au sein de l'histoire qu'elle se targuait imprudemment d'avoir exorcise. D'o le retour au carton-pte des faades de Las Vegas, aux volutes du baroque, aux meubles "rustiques" de la Louisiane, bref au foisonnement dcoratif comme signe extrieur de (fausse) richesse. Rien l de surprenant : le misonisme est rentable toutes les poques... - Ce qui, en revanche, donne rflchir, c'est le tlescopage smantique, dans le mme mot, de deux options culturelles la fois antagonistes et complmentaires : "postmoderne" ne dit pas la mme chose que "no-classique"; si "no-classique" est la remise en honneur d'un style ayant appartenu au pass et suppose une dfinition linarisante de l'histoire, "postmoderne" met au pass le prsent vivant lui-mme et requiert une verticalisation, une simultanisation, une fusion de dimensions temporelles poses d'abord comme htrognes. Comme si se profilait, en de du temps des horloges, une stase dlinarisante de Gleichzeitigkeit, d' "quitemporalit" au sens heideggerien -stase du temps premier, stase du jaillissement du temps, que certaines oeuvres (ou non-oeuvres) de notre sicle ravivent - mais d'une ractivation qui renvoie ncessairement d'autres poques et d'autres sicles, la faveur de ce que Lyotard prfaant Ehrenzweig dnomme une "mise de l'histoire plat" (ce qui ne veut surtout pas dire une fuite hors de l'histoire) (3). Dans les Considrations sur l'tat des beaux arts qu'il a publies en 1983, et sous-titres Critique de la modernit, Jean Clair l'exprime d'une autre faon (4) : "Le changement de perspective qu'entrane l'apparition d'une re qualifie de "postmoderne" (...) ne nous oblige pas seulement reconsidrer les critres selon lesquels on juge habituellement de l'art contemporain. Il nous oblige aussi, rtrospectivement, reconsidrer ceux qui, dans l'oeuvre des artistes de ce sicle,
46/514
nous ont amens privilgier certaines poques de leur vie au dtriment de certaines autres, voire reconsidrer l'importance de certains noms." Pourquoi ? Parce que si nous convenons de "privilgier les dbuts des peintres, les enfances, les poques de rupture et d'apparente table rase", c'est toujours "au nom d'une esthtique de la modernit, conue comme une mise en acte de l'innovatio", laquelle ne s'affirme qu'au dtriment de ce qui n'est pas le prsent ou la prsence constante - "les priodes de maturit, qui furent souvent des poques plus classiques, de rflexion, de mrissement et de tradition", et que l'on oublie systmatiquement de reconnatre. Par dfinition, "exalter les commencements, c'est s'exposer ne rien comprendre aux fins de l'art". A ne retenir de Picasso que ses iconoclasmes, on omet de faire valoir son oeuvre "classique", laquelle n'est pas moins importante; n'admirer que les partitions du Stravinsky d'avant 1914, on se condamne sous-estimer - en tant, justement, que "no-classiques" celles de l'entre-deux guerres, voire celles de la priode srielle, qui ne le cdent pourtant en rien au Sacre en matire de raffinements sonores. Confrontant galit les trois dimensions du temps, au lieu de ne mettre en exergue que celle du prsent, le peintre ou le compositeur "postmodernes" rtablissent la temporalit dans ses prrogatives premires ; si bien qu'il n'est finalement d'oeuvre significative qu' temps complet - au fil des trois extases du temps la fois, et donc au rebours, si l'on peut dire, de tout "sens de l'histoire" ; ou encore, au dam de l'avant-garde. Ce temps de la postmodernit, "temps zro" selon Christian Wolff et John Cage, signifie non pas la mort de l'art - la perspective hegelienne demeure linaire...- mais bien plutt la fin de l'esthtique au sens heideggerien. Fin de l'esthtique de la subjectivit : Dick Higgins propose de substituer "postcognitif" "postmoderne", pour souligner l'instance de dsubjectivation ou de "dsidentification du sujet" (Vattimo) (5). Et un autre musicien et penseur amricain, Leonard Meyer, parle d'un coup d'arrt la modernit. Pour Meyer, "l'poque venir (si, au reste, nous n'y sommes pas dj) sera une priode de stase esthtique, une priode que caractrisera non pas le dveloppement linaire et accumulatif d'un style fondamental unique, mais la coexistence fluctuante et dynamique, quoique non volutive, d'une multiplicit de styles compltement diffrents."(6) Consquence : si l'imitation rsolument anachronique de styles dpasss tait proscrite, dans le cadre de l'esthtique de la subjectivit, jusqu' une poque rcente, cet interdit - que seuls osaient transgresser ceux qui, dans leurs annes de jeunesse, avaient donn des gages la toute-puissante modernit et au "sens de l'histoire" : Picasso, Stravinsky... -, la postmodernit accorde qu'il soit enfin lev. Et c'est comme si l'ternel retour commenait recevoir droit de cit. Non seulement en effet "il n'y a pas de raison thorique ou pratique qui pourrait empcher un compositeur contemporain dou et habile d'crire, par exemple, un excellent concerto grosso la manire baroque" - mais le musicien qui assume la postmodernit, et que Meyer appelle "transcendantaliste", se sent libre aujourd'hui d'"utiliser n'importe
47/514
quel style, prsent ou pass" - donc de vouloir le retour indfini de toutes les singularits diffrentielles. Par rapport au "style unique" de l'esthtique subjectiviste, c'est--dire l'illusion du sens, de la communication d'un message, l'criture multiple (ou le polylogue) de l'artiste postmoderne ne peut apparatre que dnue de sens, et l'accusation de nihilisme ne saurait manquer l'appel : quoi de plus nihiliste en effet que la prolifration des styles, c'est--dire l'absence de style ? Mais plus profondment - et, oserons-nous suggrer, plus nietzschennement - le crateur qui cre sans chercher confrer un sens ce qu'il cre peut bien se permettre la privaut d'crire un concerto grosso baroque qui soit, "du point de vue de la smantique, aussi nul que la bote de conserves Campbell de l'artiste pop" (7) : la pense de l'ewige Wiederkunft - si elle veut le retour incessant du non-sens comme tel - aboutit bien "retourner contre luimme le nihil pour le surmonter."(8) Qu'il y ait auto-surmontement du nihilisme, Selbstberwindung des Nihilismus (9), ce serait donc le propre de la postmodernit. Confirmation : voyez Chirico. "Faut-il, demande Jean Clair, continuer d'avaliser l'opinion qu'Andr Breton, ce pitre amateur d'art, se faisait de De Chirico en le faisant mourir en 1917 ? Ne faut-il pas reconsidrer plutt de fond en comble la carrire de ce peintre et reconnatre enfin qu'il prcda le got de son temps non seulement durant la metafisica mais tous les moments de sa vie ? Le meilleur de la potique surraliste se trouve chez lui quinze ans avant que naisse le surralisme. Mais il a aussi t celui qui, dans les oeuvres floculantes des annes vingt, inspires de Renoir, "annonce", si l'on accepte d'user de cette terminologie messianique, les oeuvres de Magritte et de Picabia dans les annes quarante, tout comme il "annonce" dans le style baroquisant des annes cinquante ce qui vient aujourd'hui au got du jour des peintres les plus jeunes."(10) - Ainsi, la postmodernit de Chirico tient la situation temporelle exceptionnelle qui est la sienne : il rpte satit, mais cette rptition fait de lui un prcurseur ; il rassemble donc dans son oeuvre le pass et l'avenir, et la prsence de son prsent consiste dans ce rassemblement qui est vnement et avnement ; en ce sens, il se trouve au plus prs de la thse heideggerienne sur le temps, thse que l'entier dploiement de sa peinture parat devoir confirmer. Mais il n'y a pas que Heidegger. Le matre penser du peintre postmoderne Giorgio de Chirico, c'est, avant Heidegger, Nietzsche . C'est Nietzsche qu'il doit sa prdilection "pour l'atmosphre des aprs-midi d'octobre italiens avec leur claire lumire et les longues ombres naissantes" (11) ; c'est Nietzsche qu'il doit - en prlude l'aprs-midi... - le culte du "grand midi", culte de l'instant et du nunc stans (Karl Lwith), culte de l'ternit aussi, qui renvoie en principe aux antipodes de Heidegger ! - Telle est l'ambigut de De Chirico, et du postmoderne en gnral : le peintre de la metafisica est-il le peintre de l'arrt (mtaphysique) du temps ? Ou au contraire les horloges dont il parsme ses tableaux ne sont-elles immobiles que parce qu'elles "indiquent encore le commencement ou dj l'accomplissement des heures du jour "(12)? Selon cette
48/514
seconde hypothse, le dpassement du temps des horloges ne s'effectuerait pas au bnfice et dans le sens d'une ternit, celle-ci n'tant finalement qu'une inauthenticit au superlatif; mais bien dans la direction du temps considr en lui-mme, dans la stase qui fait de lui ce qu'il est en conjoignant ses diffrentes extases. Le choix serait faire entre Heidegger et Nietzsche; et il est d'autant plus remarquable que Nietzsche lui-mme en ait pressenti quelque chose, quand il s'auto-analyse en ces termes: "Une apprciation antimtaphysique du monde oui, mais une mtaphysique" (13). Ds lors, comment De Chirico n'hsiterait-il pas son tour? Le sens profond de l'nigme, dont tmoigne son oeuvre littraire au moins autant que son oeuvre peint, semble bien tenir l'interrogation - clef: "Nietzsche, l'antimtaphysicien, n'est-il pas cependant en secret un mtaphysicien qui pose les vieilles questions et qui ne trouve pour toutes rponses profondes et importantes que celles que nous ne sommes tout simplement pas capable de dchiffrer?"(14) L'intrt des "postmodernes" pour le pass ne saurait par consquent se rduire la fascination pour les marbres antiques au nom de la mode rtro : il renvoie une dimension d'indchiffrabilit, pour ne pas dire d'tranget, bien autrement prenante. Quelle musique est la fois plus "mtaphysique" et plus poignante que l'Unanswered Question de Charles Ives - compositeur postmoderne, compositeur nietzschen par excellence -? Tout l'art de Charles Ives confirme cette parole de De Chirico (qui pose, avant la lettre, une question typiquement heideggerienne): " Les bons artistes nouveaux sont des philosophes qui ont dpass la philosophie" (15). (Mais que signifie, au juste, "dpasser la philosophie" ?) En cho ce qui vient d'tre voqu propos de Charles Ives - le nimbe de silence, la mutit musicale - et de De Chirico - l'nigme et son indchiffrabilit retentit l'avertissement de Jean-Franois Lyotard: "on tient pour "postmoderne" l'incrdulit l'gard des mtarcits"(16), donc l'absence de lgitimation ou de "sens". Appliquons Nietzsche cette formulation: on obtient la phrase de Reiner Schrmann aux termes de laquelle "l'ge postmoderne, inaugur par Nietzsche, est celui o la disponibilit de la vrit rfrentielle pour des propos de lgitimation devient suspecte." (17) Nous voici au coeur de notre propos - lequel requiert, comme le prcise Schrmann dans une note capitale, que l'on comprenne "l'inauguration de l'ge postmoderne par la fragmentation de l'origine."(18) C'est qu'" la pense, l'origine... signifie un surgissement multiple de la prsence." (19) "Penser, c'est recueillir les pratiques multiples sans en constituer des universaux, qu'ils soient thoriques ou imaginaires." (20) Nietzsche, d'aprs Schrmann, contribue de trois faons dcisives la tche de fragmentation ou de dsubjectivation ainsi dfinie. D'abord, en laborant la notion de "formes complexes dans le flux du devenir ": la manire atomiste, il fait clater le sujet un (21). Ensuite, par l'ternel retour entendu comme affirmation de la "fluidit des forces" et de leur "assaut innombrable", Nietzsche opre la "transmutation de l'origine entendue comme principe en l'origine entendue comme agrgation et dsagrgation de
49/514
forces" (22). Enfin, au-del de la disqualification de l'homme comme principe, Nietzsche annonce le perspectivisme : "quand les actions, les choses et les mots s'arrangent d'eux-mmes dans une configuration nouvelle, la pense change. Ce qui donne lieu la pense lui chappe." (23) Reste dterminer si, en tout cela, Nietzsche parvient vraiment dconstruire. Ne se contente-t-il pas en ralit d'un simple dmantlement - un "retrait du manteau dissimulateur" ? Pour dconstruire, il faut penser le temps de manire plus radicale ; et d'aprs Schrmann, ce n'est pas Nietzsche, c'est Heidegger qui accde une telle pense "postmoderne", dconstructrice, du temps. Pour user du lexique de Deleuze et Guattari, si le rapport entre temps et tre est encore "radicellaire" dans Sein und Zeit, il deviendra "rhizomatique" aprs le "tournant" (24). En comparaison, on se rappellera la mise en garde de Rhizome par laquelle Deleuze et Guattari maintiennent l'appartenance de Nietzsche la pense "radicellaire" (25). Le diagnostic de Reiner Schrmann propos de Nietzsche consonne d'autre part avec celui de William Spanos, pour qui la problmatique de la postmodernit en littrature et en philosophie consiste dans une libration de la pense l'gard de l'espace: c'est vers le temps qu'elle se tourne dsormais; et par cette affirmation, Spanos renvoie explicitement Heidegger, non Bergson (26). L'enjeu de la prsente enqute se laisse prsent mieux cerner. Si penser le temps, c'est penser "tout" le temps ou "le tout"du temps, donc le pass aussi bien que le futur et le futur et le pass aussi bien que le prsent selon l'galit de la Gleichzeitigkeit, alors l'ensemble des vnements seront co-prsents, donns qu'ils sont d'ores et dj par le don de l'Ereignis - et se donnant, tout comme disparaissant, au gr de la volte Er/Ent-eignis. Cela n'implique aucun principe d'unification (27). L'"anarchie" dont fait tat Schrmann propos de Heidegger trouve ici sa pleine acception ; et par extension, la postmodernit, pense de la co-prsence temporelle, autorisera la libre rencontre des styles. - Mais tout cela, qui vaut pour Heidegger, se vrifie-t-il pour Nietzsche ? Nietzsche pense-t-il le temps pour lui-mme, en son entier, ou ne s'attache-t-il qu' la seule dimension du prsent, du nunc stans ? Pour autant, d'autre part, que l'ternel retour serve Nietzsche de principe d'unification pour les trois dimensions du temps que l'hypostase du prsent a "pralablement" spares les unes des autres, "ce qui revient" pour Nietzsche est-il effectivement exempt de toute contamination par le principe ? Se laisse-t-il assimiler la "rptition" kierkegaardienne, au Wiederholen dont Heidegger a su se faire un outil majeur dans la caractrisation du cercle hermneutique comme hermeneia ouvrant sur les singularits et permettant ce que Jean-Luc Nancy appelle le partage des voix ? C'est, on le voit, l'interprtation heideggerienne de Nietzsche qui est sur la sellette: elle prsente Nietzsche comme le dernier des modernes; mais Nietzsche lui-mme a critiqu la modernit avec assez d'loquence pour que la question de son appartenance au moins prmonitoire la postmodernit ne puisse tre esquive. Nietzsche est-il, comme le suggre Schrmann, en concurrence avec Marx pour recevoir une palme d'authentique prcurseur (28) ?
50/514
A une telle interrogation, et d'autres semblables, il est d'autant plus malais d'apporter une rponse directe que le texte nietzschen, la fois complexe et en perptuel bouillonnement, souffre souvent plusieurs lectures simultanes, sur des registres diffrents et avec des incidences chaque fois divergentes. Pour tenter d'y voir un peu plus clair, je me rfrerai deux des grilles suggres par Gianni Vattimo dans deux chapitres des Avventure della differenza : l'une concerne la critique de la modernit telle que l'expose la Seconde Inactuelle, l'autre a trait l'exgse de certains passages de la Volont de puissance (29). D'autre part, je ferai le point sur le rapport entre les deux thories de Nietzsche et de Heidegger sur le temps, partir de la comparaison que propose Henri Birault entre la Seconde Inactuelle et le paragraphe 76 de Sein und Zeit (30). Trois niveaux de lecture, en effet, semblent ici s'imposer, selon que l'on admet: 1. Que Nietzsche, critiquant la modernit dans la Seconde Inactuelle, demeure cependant en de d'une problmatique des "rapports multiples de l'tre et du temps" (Schrmann); c'est l'interprtation heideggerienne: Nietzsche achve la mtaphysique, dans tous les sens du mot. 2. Que la conception de l'histoire dveloppe dans la Seconde Inactuelle, laquelle rend hommage le Heidegger de Sein und Zeit, "contient en germe" la conception heideggerienne du temps; ou bien, que Heidegger a puis et ne pouvait pas ne pas puiser - dans Nietzsche ; ce qui revient reconnatre l'actualit - "postmoderne" - de Nietzsche, par un effet de postmodernit qui, la fois, rabat la thse de Heidegger sur celle de Nietzsche, et promeut cette dernire hors de son ambitus historico-vnementiel, hors de sa plage d'insertion temporelle. 3. Que, dans le sillage "quitemporalisant " de ce qui prcde, Nietzsche ne fait pas que "dmanteler" ; qu'il dconstruit bel et bien la modernit - y compris la sienne propre ; bref, qu'il est le premier se mettre en question, et que par l il court-circuite au moins partiellement, par son autocritique, l'interprtation heideggerienne - laquelle ne peut cependant que s'en trouver confirme; c'est l'ide de Vattimo dans le chapitre IV des Avventure (et ce n'est pas un hasard si ce chapitre reprend le titre mme du cours sur lequel s'ouvre le Nietzsche de Heidegger: "La volont di potenza come arte " ; Heidegger lui-mme le tient d'un fragment nietzschen du printemps 1888)(31). L'excs d'historiographie - voici, selon Gianni Vattimo, la premire des implications de la modernit telle qu'elle apparat au Nietzsche de la Seconde Inactuelle. Et cet excs signifie l'incapacit de renouvellement de mise sur les rails d'une nouvelle histoire. Parce que la modernit est imbue de scientificit,
51/514
parce qu'elle exige que l'histoire devienne une science, elle oublie le lien de l'histoire et de la vie tel qu'il se manifestait par exemple, dans la tragdie grecque. Elle met donc sous le boisseau la part du naturel et de l'inconscient du vital et de l'irrationnel. Ne rduisons pas pour autant la relation de l'histoire et de la vie de l'irrationnel pur: ceux-l mmes qui ont accus Nietzsche d'oprer une telle rduction, un Lukacs ou un Bloch, ont bien t obligs, un moment ou un autre, de reconnatre ce que l'irrationnel prsente de positif: il suffit de citer L'Ame et les Formes, ou L'Esprit de l'utopie. Nietzsche leur rpond par avance en affirmant, paralllement sa condamnation de l'historicisme, l'" utilit " des tudes historiques: ds le premier chapitre de la Seconde Inactuelle, il fait tat de l'"gale ncessit " du non-historique et de l'historique "pour le salut d'un individu, d'un peuple, et d'une civilisation" (32) ; et cette ncessit est assez prgnante pour prvenir tout dcalage la Hegel entre en-soi et pour-soi, entre faire et savoir, entre action et rflexion. Pour Nietzsche, inconscient et conscient s'quilibrent, et c'est leur commune configuration - l'activit rflexive qui doit tenir son inspiration de l'utilit pour la vie. Celle-ci, son tour, n'est nullement rductible une instance strictement biologique: vivre c'est rflchir, et donc tre n au sein d'une certaine culture. Si bien que le mythe naturaliste tant cart, le lien de l'histoire et de la vie doit tre compris comme une articulation culturelle et historique. Consquence: pour soigner la "maladie historique", il convient non de recourir un activisme vitaliste qui exalte l'obscurit ou l'aveuglement, mais l'"unit du style artistique" comme unit de l'ensemble des prestations vitales d'une socit et d'un peuple (33). Vattimo insiste ce propos sur la dfinition nietzschenne du style. Pour comprendre ce qu'est un style, il faut le penser sur fond d'horizon, au sens o l'horizon, loin de dlimiter une zone de clart sur un arrire-plan d'obscurit, a pour fonction de fixer les bornes d'un rseau ordonn, d'envelopper une structure d'ordre. Le style, c'est cette structure d'ordre qui soude l'unit de l'intrieur et de l'extrieur; l'absence de style de la modernit, la "singulire antinomie" de l'homme moderne, trahissent le dfaut de correspondance entre intriorit et extriorit - concrtement, le conflit entre un savoir historique qui " bloque l'action" et un agir qui ne trouve s'appuyer que sur de l'inconscient (34). Nietzsche fait appel, en guise de thrapie l'endroit de la "maladie historique" et de la prdominance de la science, aux pouvoirs "ternisants" de la religion et de l'art. Il se trouve ici la croise des chemins : - D'une part, livrer bataille contre la "maladie historique" de la modernit exige une vigilance extrme; il faut que les hommes soient " de nouveau assez bien portants pour pouvoir recommencer faire de l'histoire, pour se servir du pass au triple point de vue monumental, antiquaire ou critique "; comme on le verra, Nietzsche pose ainsi le problme de l'unit de style comme unit possible des trois extases du temps, et s'approche trangement de ce qui sera, dans et
52/514
aprs Sein und Zeit, au centre de la thse de Heidegger sur le temps: l'quitemporalit ; - D'autre part, il est clair qu'aux yeux de Nietzsche lui-mme, et probablement ds l'poque de la Seconde Inactuelle, les pouvoirs "ternisants" de l'art et de la religion (contre lesquels polmiquera le livre suivant de Nietzsche: Humain trop humain) apparaissent comme des facteurs d'"obscurcissement", plutt que d'unification stylistique ; ce sont des forces supra-historiques, et aussi antihistoriques. La conclusion du chapitre IX de la Seconde Inactuelle dfinit comme antihistorique l'acte par lequel l'homme instaure la stase, l'horizon stable, l'ordre au sein duquel l'action est possible. Nietzsche ne revient-il pas sur ce point une position hegelienne, aux termes de laquelle il faut pour que l'histoire jaillisse, une tension entre faire et savoir, entre en-soi et pour-soi ? S'il en est ainsi, si la problmatique du temps est abandonne au profit d'un ternitarisme sous le prtexte que celui-ci demeure le seul recours contre la dcadence historique, alors effectivement la pense de l'Eternel Retour, loin d'tre une pense du temps, risquera de sombrer tout instant dans une consolation sinon directement thologique, du moins mtaphysique ou, selon le lexique heideggerien, onto-thologique... Tel est l'enjeu du dbat qu'ouvre la Seconde Inactuelle : dans la mesure o Nietzsche consent, pour chapper une certaine rationalit, une cure d'irrationnel, il se retrouve tout entier enlis dans la modernit, c'est--dire dans la mtaphysique. Et cela donne raison l'interprtation heideggerienne d'une rechute de Nietzsche dans la mtaphysique: "l'irrationalisme, dit Heidegger, est une chappatoire du rationalisme qui ne se libre pas, mais s'emptre encore plus dans le rationalisme, parce qu'elle veille la croyance que celui-ci est surmont par une simple ngation, alors qu'il est devenu plus dangereux parce qu'il est dissimul et poursuit impunment son jeu." (35) C'est donc un Nietzsche encore hegelien - pour qui une "simple ngation" suffit surmonter le rationalisme, dit Heidegger - qu'il faut crditer de l'effort d'en finir avec la modernit. Mais c'est aussi le prsuppos de la toute-puissance du ngatif, ou de la contradiction et de son dpassement, bref un certain acquiescement subreptice la dialectique, qui prvient que cet effort soit couronn de succs. Jusque dans sa volont d'excder la modernit, le "hegelien" Nietzsche demeure infod au "tout-puissant principe de raison " : cela explique que la volont en question soit en elle-mme si moderne. Volont de toute-puissance, id est volont de puissance! Il faut ds lors sinon gommer, du moins estomper l'cart que des interprtations comme celle de Gilles Deleuze ont soulign entre Hegel et Nietzsche (36). Car ce n'est pas seulement "de l'phmre l'ternel" ou "de l'affirmation infinitsimale l'affirmation intgrale" que - selon les mots d'Henri Birault - "la consquence est bonne" (37); c'est bel et bien du non au oui... Certes, Nietzsche substitue toujours le ractif au ngatif et l'affirmatif au positif; Birault rappelle que "dire oui" n'est pas
53/514
prononcer le I-A de l'ne, "le oui des avocats de Dieu, le refus d'un premier refus, la ngation d'une premire ngation" (38). Mais l'essentiel est que Nietzsche partage, avec Hegel, la vision traditionnelle, aristotlicienne, d'un dploiement linaire du temps en direction de l'ternit (39). "A supposer, crit-il, que nous disions oui un seul instant, avec ce oui nous avons dit oui non seulement nous-mmes, mais toute existence. Car rien ne subsiste ni en nous, ni dans les choses: et si notre me - ne serait-ce qu'une seule fois - a vibr et rsonn comme une corde de joie, toutes les ternits furent ncessaires pour dterminer cet vnement unique, et dans cet unique instant de dire-oui, toute ternit a t approuve, absoute, justifie, affirme." (40) La thorie de l'ternel retour, ds lors que "rien ne subsiste pour soi", ds lors que l'tre n'est pas, pose l'ternel retour du devenir, c'est--dire simultanment l'intemporalit et la succession. Comment une telle simultanit est-elle envisageable? "Intemporalit et succession, dit ailleurs Nietzsche, se concilient fort bien ds lors que l'intellect est cart!" (41) Cet intellect, c'est l'intellect nombrant : le nombre n'est qu'une "forme perspectiviste", une "invention humaine... destine nous permettre d'agir dans notre monde" (42). Supprimons ce nombre: nous rencontrons l'innombrable, l'infinit de fois; donc une succession indnombrable ou un Eternel Retour. En tout cela, Nietzsche, mme s'il limine l'intellect, ne fait pas un seul pas hors du champ de la dfinition mtaphysique du temps telle que la fixait Aristote ("le nombre nombr du mouvement selon l'antrieur et le postrieur"). Henri Birault est en droit d'ajouter, dans le sillage de Heidegger, que la "thorie de l'ternel retour est le "premier moteur" de la philosophie de Nietzsche et dsigne ce qu'il y a de proprement thologique dans cette philosophie"; et si l'on s'avise de ce que l'"essence des machines" n'est autre que le "premier moteur" lui-mme, alors l'appartenance de Nietzsche, par sa thorie du temps, la mtaphysique de la modernit et ses consquences, c'est--dire au nihilisme, ne fait plus de doute. Car "le Retour Eternel du mme reprsente non seulement l'essence de la socit industrielle mais encore l'essence de tout ce qui se dveloppe en marge de cette socit et souvent contre elle. Il faut le savoir. Les bacchanales nopaennes de la modernit ne sont pas moins modernes en leur fond que la modernit contre laquelle elles s'insurgent. Dionysos, le dieu de l'Eternel Retour, est le dieu de notre monde, le dieu de la rationalit la plus morne et la plus effrne, et aussi le dieu de ces ftes tranges dans nos cits sans ftes depuis que les dieux les ont dsertes. " (43) N'est-il pas possible cependant d'aborder la Seconde Inactuelle selon une lecture diffrente, qui ne fasse plus de ce texte une tape inluctable dans la voie de l'achvement de la mtaphysique, c'est--dire du nihilisme, c'est--dire de la modernit ? Il faudrait alors exonrer au moins partiellement Nietzsche du soupon d'avoir tent - tel un Habermas avant la lettre - de "complter la modernit " (44).
54/514
Or, le paragraphe 76 de Sein und Zeit, dont Henri Birault a fourni un trs beau commentaire(45) comporte, la faveur d'une esquisse de ce qui deviendra ultrieurement la thorie de l'quitemporatit des dimensions du temps, une rfrence au texte nietzschen qui place celui-ci sous un clairage radicalement indit, et impose de le rinterprter la lumire de ce que l'on pourrait appeler une conception positive de la postmodernit. Nous n'allons pas ici reprendre dans le dtail l'analyse d'Henri Birault, laquelle il nous parat indispensable d'accorder cependant la plus extrme attention; nous soulignerons simplement les articulations qui nous semblent concerner plus directement notre problmatique. D'abord, Heidegger situe la temporalit au fondement de l'historialit du Dasein; or la faon qu'a cette temporalit de se temporaliser, donc de se rendre prsente, consiste "meubler", si l'on peut dire, l'intgralit du champ ou de l'horizon en dployant l'ventail de ses trois "extases" d'un seul mouvement, lequel, indissolublement, ouvre ou fraye l'horizon ou le champ et l'occupe, le remplit, le comble. De la sorte, les trois moments, avenir, pass, prsent, ne sont pas donns en ordre spar: ils jaillissent la fois. C'est cet la fois, cette simultanit, qui permet de parler de l'unit "extatiquement horizontale" des "cartements " du temps. Seulement, il devient dsormais impossible d'isoler une des dimensions, de la sparer des autres: qui tire un seul fil dvide tout l'cheveau. Le pass, par exemple, que Nietzsche soumet l'histoire "monumentale " en tant que celle-ci met en oeuvre l'"intrt pour ce qui est classique et rare dans les temps couls", ne peut servir qu' laborer l'existence venir; celle-ci son tour, se voudra "monumentale", c'est--dire se modlera sur ce qui, lui demeurant tranger en tant qu'antrieur et ncessairement lointain, exigera de sa part un effort d'enracinement et de reprise pour lui devenir consubstantiel. La "prservation vnratrice de l'existence ayant t dj l", simple possibilit prouve partir d'une histoire pralablement dtermine comme "monumentale", peut en venir se dvelopper pour elle-mme en " histoire antiquaire ". Cette dernire, axe sur le pass, ne saurait cependant tre telle qu'en assumant la conscience de la prminence de l'histoire " monumentale " ; et c'est ce va-et-vient entre avenir et pass qui dclenche, en troisime et dernier lieu, le surgissement d'une histoire "critique" mettre au prsent. Point de contact inattendu entre la conception de l'histoire chez Nietzsche et la thorie heideggerienne du temps, le paragraphe 76 de Sein und Zeit effectue une trs remarquable rptition du texte nietzschen. "Cette rptition, ajoute Henri Birault, est une reconduction: la reconduction des diffrentes manires dont l'histoire appartient la vie vers la ncessit de leur triplicit et vers le fondement de leur unit triadique. Cette reconduction, son tour, est une rduction, la rduction des Considrations nietzschennes leur structure ou leur squelette ontologique. Cette rduction, enfin, ne peut pas ne pas tre une limitation - limitation la fois approfondissante et appauvrissante, qui fait
55/514
rsolument abstraction de la parole exubrante de Nietzsche..." (46) Il n'en reste pas moins que la conception heideggerienne du temps ne rpte la thse nietzschenne sur la triplicit de l'histoire que dans la mesure o, sans la redoubler, elle en fait elle-mme un monument raliser. Nietzsche offre pour ainsi dire Heidegger, en de de toute infodation la mtaphysique aristotlicienne du temps, la perspective d'un projet: et ds lors que Heidegger se met en devoir de mener bien ce projet, le lien - secret et non-dialectique - qui l'unit Nietzsche commence se faire jour. Lien en abyme : comme si le texte nietzschen dictait au texte heideggerien non seulement sa teneur, mais la modalit sous laquelle seule il se laissera interprter ; et comme si, rciproquement, la lumire que projette l'exgse heideggerienne sur ce texte antrieur n'existait que rflchie par lui, tout en lui confrant le sens qui est (au sens prsent, nullement " absolu " ou extra-temporel ou anhistorique...) le sien propre. L'appropriation intervient alors non comme confiscation de sens ou violence exerce sur le texte nietzschen, mais - en de de tout conflit ou de tout diffrend - comme une mutuelle convenance ou connivence entre les deux philosophies. C'est pourquoi il n'est pas interdit de dchiffrer comme s'il s'agissait d'une phrase de Heidegger la formule de Nietzsche selon laquelle "Le futur est aussi bien une condition du prsent que le pass. Ce qui doit advenir et ne peut manquer d'advenir est le fondement de ce qui est." (47) Cest pourquoi, galement, Nietzsche, quelles que puissent tre les rserves qui surgiront sous la plume de Heidegger, chappe, au niveau de la Seconde Inactuelle, ces rserves, en forgeant un concept temporel susceptible pour ainsi dire de rpondre par avance l'exigence postmoderne - et qui se soustrait par sa seule formulation aux apories de ce que Jean-Franois Lyotard fltrit sous la dnomination de "postmodernisme de l'affaissement" (48). Pour Lyotard, l'poque actuelle, parce qu'elle "se vautre dans les ruines", "reste moderne, pour autant que la mlancolie appartienne dj la modernit" (49). Mais d'une autre trempe est la formule nietzschenne que Heidegger n'aurait pas hsit contresigner, et selon laquelle: "La parole du pass est toujours parole d'oracle. Vous ne l'entendrez que si vous tes les btisseurs de l'avenir et les connaisseurs du prsent." (50) Il n'est pas interdit, eu gard cette vision plnire de la postmodernit, de s'interroger sur la validit, notre poque, du schme ou de la mtaphore de l'"avant-garde", dont l'effondrement ne pourrait cder la place, selon un JeanFranois Lyotard, qu'au "cynisme clectique du : tout est permis" (51). Que l'ide mme d'"avant-garde" fasse aujourd'hui problme, c'est bien clair : ds lors que notre art ne nous "mne nulle part" (John Cage), il n'est plus besoin d'un quelconque flchage pour signaler le "sens unique" qu'il faut tre le premier suivre. Disqualification de toute linarisation du temps: c'en est fini des "illusions du Progrs". Dans la mesure, cependant, o Nietzsche demeure infod l'opposition de l'instant et de l'ternit, c'est--dire dans la mesure o il ancre effectivement sa conception du temps au sein de la mtaphysique, il
56/514
semble que l'"avant-garde " puisse encore constituer, dans sa perspective, un signe de ralliement ou un label de qualit: le nihilisme des faibles sera au contraire celui du "tout est permis". Mais pour peu que l'on prenne au srieux l'approfondissement "postmoderne" que recle dj la Seconde Inactuelle, il devient impossible de ne pas reconnatre dans l'ternit selon Nietzsche "une ternit temporelle, l'ternit du temps lui-mme (...). Ce temps, observons-le bien, est encore conu sous les espces d'un fleuve, mais d'un fleuve dsormais capable de remonter sans cesse vers sa source au lieu de descendre pour aller se perdre dans la mer." (52) L'"avant-garde" se reconnatrait-elle dans un tel mouvement de remonte ou de rgression ? Henri Birault pilogue sur la version nietzschenne de l'hraclitisme, et cite cet aphorisme rvlateur: "Je vous enseigne la rdemption l'gard du fleuve ternel : le fleuve s'coule en faisant toujours retour vers lui-mme, et toujours nouveau, vous entrerez dans le mme fleuve, vous, les Mmes." (53) Plutt que de rabattre - comme le fait Heidegger dans son Nietzsche (54) - le sens de cet aphorisme sur l'identit du devenir et de l'tre, lequel mnage avant tout la possibilit d'une valuation critique, on peut se laisser tenter par une comparaison avec Hlderlin, ce qui permet d'en reprer les incidences postmodernes. Plus d'un |A pudeur d'aller la source - cette parole de Hlderlin, dtache de son contexte (55), "veut-elle seulement dire que si plus d'un apprhende d'aller la source et qu'ainsi quelques-uns n'y vont pas, la majorit, en revanche, en prend le droit chemin sans pudeur ni hsitation ? Cette interprtation contredirait la loi fondamentale qui gouverne l'tre de l'histoire, selon laquelle la patrie ne s'obtient qu'au terme d'un long rapatriement. Or, celui-ci consiste traverser d'abord ce qui n'est pas le pays; et ce n'est qu'au prix de cette marche que le propre enfin peut devenir proprit. (...) Mais la source ne se rvle comme la source qu'aprs que le cours du fleuve a t reconnu jusqu' la mer. C'est pourquoi la marche vers la source est le retour vers elle dans la direction oppose celle du cours habituel du fleuve, et ainsi cette marche doit d'abord loigner de la source au lieu de conduire directement vers elle. (...) La pense qui, faisant retour la source, pense l'origine, est ce qu'il y a de plus difficile. C'est pourquoi plus d'un a pudeur, non parce qu'il craint cette tche la plus difficile, mais parce qu'il l'aime. La pudeur est cette rserve, ce courage lent, cette provision d'tonnement, d'une pense qui se souvient de ce dont elle s'approche comme de cela mme qui tait proche et le demeure, d'une proximit qui se consume tenir un lointain loin dans sa plnitude et, partant, qui accumule en lui la promesse d'un fleuve jaillissant."(56) Quand, maintenant, Lyotard entreprend de justifier l'aune de la postmodernit - l'avant-garde, il souligne le fait que, dcides "ne pas rpter le dj fait ", " aller plus loin dans l'interrogation des rgles de l'art", les avant-gardes "n'aimaient la modernit installe que pour s'en exiler", d'un exil qui permet l'exprimentation et qui est une force, "la force que j'invoque dans le postmoderne " (57). L'"exil" selon Lyotard, ne pourrait-on le comparer
57/514
avec l'" loignement de la source" que comporte ncessairement le retour selon Hlderlin? - Seulement, avec le prcepte de "ne pas rpter le dj fait", la "force" dont il est fait tat, quelle qu'en soit la gnrosit, risque de se rvler faible, l'aune du moins de la "pudeur" hlderlinienne. L'"exprimentation", ds lors, pourquoi ne pas l'largir l'intgralit des extases du temps ?
Henri Birault nous l'a fait entrevoir partir de sa lecture de Sein und Zeit: il convient de nuancer la critique ultrieure qu'adressera Heidegger Nietzsche. Le quatrime chapitre des Avventure della differenza, de Gianni Vattimo, autorise que l'on fasse un pas de plus: l'interprtation heideggerienne de la "volont de puissance comme art", dit Vattimo, ne tient pas assez compte du fait qu' la racine de la notion de volont de puissance, on trouve un modle proprement esthtique. Impossible, ds lors, d'identifier purement et simplement la volont de puissance avec l'impulsion vers une organisation rationnelle et technocratique totale du monde: ce qu'il y a en elle d'artistique prvient toute assimilation de ce genre et invite au contraire la tenir comme susceptible de tenir en chec une telle impulsion. Nietzsche rejoint Heidegger, mais par un chemin de toute faon dtourn... ou peut-tre par un raccourci, qu'il est urgent de baliser. Premire remarque de Vattimo : l'opposition de l'art et de la science s'est impose toute la pense de Nietzsche. Elle a pris cependant des allures diffrentes, mesure que les thses de Nietzsche sur l'art se prcisaient. Au dpart, dans la quatrime partie d'Humain trop humain, Nietzsche fait l'loge du "dvouement scientifique la vrit sous toutes ses formes" (58). Par comparaison, l'art se meut dans le rgne des apparences: en ce qui concerne la "connaissance de la vrit", l'artiste fait preuve d'une moralit plus faible que le "penseur"; c'est qu'il ne se rsout pas abandonner " les conditions les plus efficaces pour son art, le fantastique, le mythique, l'incertain, l'extrme, le sens du symbole", c'est--dire "la conscience dmesurment passionne, l'intelligence trop aiguise des Grecs." (59) L'art relve donc du pass, d'une poque immature de l'esprit: "attir en arrire", l'artiste "croit aux dieux et aux dmons (...), prend la science en haine (...) et souhaite un bouleversement de toutes les conditions qui ne sont pas favorables l'art"(60). Il vit - de manire parfaitement rgressive - ses motions sous le signe de l'excs; il "prend plaisir l'absurde" (61). Humain trop humain contient cependant l'amorce d'un dpassement de cette conception "passiste" de l'art: du fait que la " vrit vraie " n'est pas en ellemme exempte de toute ambigut, car il lui arrive d'tre impose comme une norme visant dconsidrer l'apparence, il se pourrait qu'elle participe au "mensonge mtaphysique" ; s'il en est ainsi, si la vrit n'est, en son fond, qu'une fable antiesthtique, alors l'art - jusque dans ses excs - se rapproche, par son
58/514
irralit, de la ralit qui n'est que fable. Cette thmatique deviendra celle du Crpuscule des idoles: Nietzsche y tient pour acquis que "le monde vrai finit par devenir fable". Consquence: il n'existe plus de "faits", mais des interprtationsfables, dictes par des forces pulsionnelles, et qui, si elles prvalent comme "vraies", doivent leur normativit la violence, un coup de force. Si bien que la forme dsute d'excs qu'tait l'art finit par devenir une forme exemplaire de dlire. Humain trop humain insistait dj sur le caractre d'exception de ce jeu qu'est l'art, et donc sur le bien-fond de la " joie des esclaves aux ftes des Saturnales" (62) ; le bien-fond n'est qu'un euphmisme, certes, dans la mesure o le jeu de l'art fait valoir des interprtations l o il ne s'agit plus de faits - mais les configurations symboliques que sont ces interprtations, en tant qu'elles rsultent de jeux de forces, agissent comme stabilisateurs l'gard des dites forces. Le "fondement" du bien-fond, ce n'est donc qu'une telle stabilisation "apollinienne", par laquelle l'art, de chose passe, devient prsent; et mme, se pose en modle vis--vis de cette "oeuvre d'art qui se fait elle-mme" qu'est la volont de puissance. Ainsi, aux yeux d'un Nietzsche toujours plus soucieux de dmystifier la mtaphysique et la morale, l'art devient progressivement le lieu au sein duquel s'est perptu le dionysiaque, c'est --dire la libert de l'esprit, c'est--dire la volont de puissance; puis le lieu d'o va jaillir ce qui servira de modle la volont de puissance en tant que dconstruction du "monde vrai". L'art, ce n'est plus, pour le dernier Nietzsche, le "grand style " ou les "formes fermes", c'est - dans le sillage de certaines notations d'Humain trop humain - l'irruption des passions. Plus, en ce sens, l'art conquiert la plnitude des dimensions du temps et se fait extase simultane du pass, du prsent et de l'avenir, et plus les "passions" qui se librent par lui se font dionysiaques : de stabilisateur " apollinien", l'art vire, dans les fragments des dernires annes de Nietzsche, en dstabilisateur qui laisse jouer aussi bien l'instinct sexuel que le got du mensonge, et propose des configurations "informelles", irrductibles aux rgularits et symtries des formes classiques. Voyez, dit Vattimo, la danse de Zarathoustra: son image ne cesse de hanter Nietzsche; mais la puret et la transparence des formes closes, se substitue le chaos, l'acclr de l'ouverture, que ne freine plus que l'ironie... Que les valeurs ne soient en dfinitive rien de plus que des positions de la volont de puissance, cela signifie que les valeurs " pures " n'existent pas, sinon sous les espces de forces en lutte et de systmatisations toujours provisoires. La seule "purification" qui subsiste, c'est le nihilisme qui l'impose, la faveur de la "slectivit" de l'Eternel Retour ; seulement, cette slectivit ne consiste pas distinguer qui supporte ou ne supporte pas l'ide de l'ternel retour, elle attaque la structure du sujet pour la disloquer. Vattimo donne l'exemple du paragraphe 341 du Gai Savoir: la pense de l'Eternel Retour, crit Nietzsche, "si elle prenait barre sur toi, (...) te transformerait peut-tre, et peut-tre t'anantirait ; tu te demanderais propos de tout "Veux-tu cela? le reveux-tu? une fois? toujours?
59/514
l'infini?" et cette question pserait sur toi d'un poids dcisif et terrible! Ou alors, ah! comme il faudrait que tu t'aimes toi-mme et que tu aimes la vie pour ne plus dsirer autre chose que cette suprme et ternelle confirmation!" (63). Le "poids de la question " renvoie d'abord, certes, la capacit du sujet d'admettre ou non sans dfaillir, sans s'anantir, la possibilit de l'Eternel Retour. Mais la seconde partie de la citation est entirement hypothtique : si tu aimais la vie, tu ne dsirerais rien de plus que l'Eternel Retour - mais en fait, tu n'aimes pas assez la vie, pas plus que tu ne t'aimes toi-mme. Ce que tu es, ce n'est mme pas un sujet... La cruaut ironique du conditionnel interdit que soit prise au srieux, positivement, mtaphysiquement, la possibilit mme de l'Eternel Retour : il n'y a pas exclusion du temps linaire du fait qu'il pourrait y avoir circularit de tout ce qui est; et de mme, "volont de puissance" n'implique nullement que, dans la ralit, il n'y ait pas de valeurs ou de rgularits. Nietzsche dit simplement: il y a des forces. Nous n'avons pas le droit de convertir cette affirmation en l'universel : il n'y a que des forces. La dconstruction - ou, comme dit Vattimo, la dstructuration - de la mtaphysique avance pas de colombe ; elle ne se rvle qu'au lecteur qui ne force pas le texte dans le sens du "mtaphysicodescriptif" (Vattimo), mais le laisse bien plutt tre ce qu'il est... "Volont de puissance" signifie donc de moins en moins "volont de domination". Les fragments de 1888 qu'tudie Vattimo en tmoignent: le rapport de la forme et de la force y est analys sous l'angle de l'esthtique "physiologique" (64), laquelle dchiffre l'art comme un tonique des motions. Exemple: la capacit d'apprcier les lignes, et donc de voir se dgager des formes, dpend de l'tat de surexcitation, d'exubrance et d'ivresse dans lequel on se trouve. Un tel tat, loin d'tre suscit par la forme, relve plutt de la ngation dionysiaque de la forme. Ivre, le sujet participe davantage la construction de l'oeuvre, la construction qu'est l'oeuvre; mais c'est au prix de sa propre dconstruction en tant que sujet. Le commentaire de Vattimo est net: il semble, d'un ct, que la puissance de l'art vienne de ce qu'il reprsente le triomphe de l'organisation unitaire sur les impulsions et la multiple mouvance de leur dsordre; mais d'un autre ct, plus Nietzsche s'efforce d'analyser ce que signifie un tel triomphe de la force dans l'art, et plus il voit s'vanouir l'ide d'organicit, de simplicit gomtrique, de rigueur structurale. Les pulsions que l'art mobilise ne se laissent ni unifier ni coordonner; dans leur extrme raffinement, elles avoisinent le pathologique. Il est vrai que durant ses dernires annes, Nietzsche a continu s'en prendre Wagner, et en gnral l'art oublieux du "grand style", l'art en tant qu'il se cantonne dans une fonction de stimulant des motions ou de drogue, d'opium; pourtant, le contraste entre le classicisme du " grand style " et les aspects motionnels, impulsifs et apparemment dcadents de l'art romantique, ne saurait signifier une dissociation irrmdiable. Dans chacun des passages de La Volont de Puissance qu'examine Vattimo, les tats "morbides " apparaissent cormne des lments indispensables et positifs; rejetant l'asctisme de la proximit du gnie et de la
60/514
folie selon Schopenhauer, Nietzsche choisit d'intensifier l'impact des "tats explosifs" sur l'quilibre du sujet, de faon que celui-ci, voyant s'vanouir tous les schmes hirarchiques qui le soutenaient, disparaisse en tant qu'assujetti, en tant qu'ultime ressac de la domination. La critique de l'art qui ne se rfre plus au "grand style" est donc comprendre comme un lment moteur de la dconstruction elle-mme : il ne s'agit aucunement pour Nietzsche de revenir un "classicisme" - et ici se vrifie ce que nous avions laiss entendre concernant l'opposition entre "no-classicisme" et "postmodernit" - ; mais bien de se dresser contre un romantisme dont le sentimentalisme est jumel avec un moralisme - et en vue de cette fin, tous les moyens sont bons. Plus profondment, la force n'apparat plus comme l'imposition d'une forme; au contraire, les formes clatent sous l'effet des jeux de forces. C'est que la force dmasque la violence sous-jacente la forme, tout comme en gnral la volont de puissance dstructure les ordres qui se prtendent "naturels", divins, objectifs... Aussi le "grand style" n'est-il plus l'aboutissement optimal, pour ne pas dire l'unique destin possible, de l'art vrai: lieu de dploiement de la volont de puissance, c'est--dire du dionysiaque, l'art se soumet ce que l'on pourrait appeler, en songeant Reiner Schrmann, un "principe d'anarchie" ; ce "principe" se soumet ipso facto le "grand style" lequel ne "fonctionnera", dsormais, que de faon "postmoderne". En regard, ce qui ne fait pas partie du "grand style" peut parfaitement valoir en tant que dnonciation de la violence. D'o, dans certains des textes ultimes de Nietzsche, et singulirement propos de l'art-pivot qu'est la musique, un renversement assez spectaculaire vis-vis de tout ce qui avait t soutenu prcdemment; et ce renversement, contrepreuve de l'interprtation de Gianni Vattimo, nous aidera conclure. Prenons le fragment de 1888 "La musique et le grand style"(65). Sa teneur, de prime abord dconcertante, vaut d'tre mdite : elle dbouche, mot aprs mot, sur une "rvision dchirante" de toutes les options que l'on s'tait accoutum attribuer Nietzsche en matire d'esthtique musicale. Mais le plus frappant est son caractre prmonitoire: les musiciens postmodernes, aujourd'hui, souscriront des deux mains au renversement du "grand style" qui s'y accomplit. Relisons ce texte: "La grandeur d'un artiste ne se mesure pas aux "beaux sentiments" qu'il excite: bon pour les femmes de le croire! Elle dpend de la mesure dans laquelle il approche du grand style, o il est capable du grand style. Ce style a ceci de commun avec la grande passion qu'il ddaigne de plaire, qu'il oublie de persuader, qu'il commande, qu'il veut... Se rendre matre du chaos intrieur, forcer son propre chaos prendre forme; agir de faon logique, simple, catgorique, mathmatique, se faire loi, voil la grande ambition. Elle repousse: rien n'veille plus l'amour pour des hommes aussi violents, le dsert se fait autour d'eux, le silence, la terreur qui environne un grand crime... Tous les arts
61/514
connaissent cette ambition du grand style : pourquoi manque-t-elle en musique? Jamais aucun musicien n'a bti dans le style de l'architecte qui a cr le palais Pitti... Il y a l un problme. La musique appartient-elle peut-tre la civilisation qui a dtruit l'empire de tous les hommes violents ? Le concept du grand serait-il en contradiction avec l'esprit de la musique, avec ce qu'il y a de "fminin" dans notre musique ? Je touche ici un problme cardinal : quoi se rattache toute notre musique ? Les ges du got classique ne connaissent rien qui lui soit comparable; elle a fleuri comme la Renaissance touchait son dclin, quand la "libert" disparaissait des moeurs et mme de l'me humaine; est-elle par nature le contraire de la Renaissance ? Est-elle la soeur du style baroque, puisqu'elle en est la contemporaine ? La musique, la musique moderne, n'est-elle pas dj de la dcadence ? Une fois dj j'ai mis le doigt sur ce problme: notre musique n'est-elle pas un fragment de Contre-Renaissance dans l'art ? N'est-elle pas la proche parente de l'art baroque? N'a-t-elle pas grandi en contradiction avec toute espce de got classique, toute vise classique lui tant interdite ? La rponse cette question primordiale ne saurait tre douteuse, si l'on tenait un juste compte de ce fait que la musique atteint sa maturit et sa plnitude suprme avec le romantisme, cette fois encore en raction contre le classicisme. Mozart me tendre et amoureuse, mais tout dix-huitime sicle, mme quand il est grave... Beethoven, le premier grand romantique au sens franais du mot, comme Wagner est le dernier grand romantique... tous deux adversaires instinctifs du got classique, du style svre - pour ne rien dire ici du "grand style"." Nietzsche, par son loge du "fminin" et de l'piphanie de la non-violence, rinterprte donc l'histoire de la musique en rattachant celle-ci une culture qui - ralit ou utopie ? - aurait dj rgl son compte au ftichisme des "grandes formes" et du "grand style". Culture plurielle, baroque, aux antipodes du classicisme. Et surtout, culture de la "Contre-Renaissance" : comment ne pas voquer ici la "fin de la Renaissance" selon Leonard Meyer ? L'article The End of the Renaissance ?, paru en 1963 dans The Hudson Review, fit grand bruit: Meyer y analysait pour la premire fois le "prsent fluctuant", de la musique postmoderne, partir de l'oeuvre de John Cage. Son diagnostic - que nous avons mentionn ds le dpart de notre expos - concluait la rversibilit du temps de l'histoire de la musique, synonyme de la fin de l're de l'appropriation subjectiviste de tout ce qui est, ainsi que de la fin de la pense calculante. Alors mme que la subjectivit et le calcul continuent de rgenter le monde, leur fin est annonce, et mme certains gards dj vcue, dans l'art des "particularistes transcendantaux". C'est une question de tuilage des empans du temps: de Gleichzeitigkeit. - Une telle formule, nous l'avons rencontre propos de l'entrelacs des trois types d'histoire monumentale, antiquaire et critique, selon le Nietzsche de la Seconde Inactuelle; nous en trouvons un nouvel cho dans la
62/514
dfinition de "notre musique" comme "contemporaine du baroque". C'est que pour Nietzsche, les diffrents temps communiquent. De mme, pour le Heidegger de l'introduction la onzime leon du Satz vom Grund, Mozart est exemplaire par la densit de sens ou de pense qu'il accorde au "com-poser", en de de la sparation des qualia sensibles, et pralablement l'cartement les unes par rapport aux autres des trois dimensions du temps. Une de ses lettres, apocryphe ou non, l'exprime: "l'ide grandit, je la dveloppe, tout devient de plus en plus clair, et le morceau est vraiment presque achev dans ma tte, mme s'il est long, de sorte que je puis ensuite, d'un seul regard, le voir en esprit comme un beau tableau ou une jolie personne; je veux dire qu'en imagination je n'entends nullement les parties les unes aprs les autres dans l'ordre o elle devront se suivre, je les entends toutes ensemble la fois. Instants dlicieux! Dcouverte et mise en oeuvre, tout se passe en moi comme dans un beau songe trs lucide. Mais le plus beau, c'est d'entendre ainsi tout la fois." (67) - Et quel est le commentaire de Heidegger ? "Entendre, c'est voir". "Voir" le tout "d'un seul regard" et "entendre ainsi tout la fois" sont un seul et mme acte. Ce passage nous prouve que Mozart a t l'un de ceux qui ont le mieux entendu parmi tous ceux qui entendent: il l'"a t", c'est--dire qu'il l'est essentiellement, qu'il l'est donc encore." (Gewesen, d. h. west und also noch ist.)(68) "Mozart, me tendre et amoureuse", comme l'crit Nietzsche, n'est "tout dix-huitime sicle, mme quand il est grave", que parce qu'il "a t", qu'il est, qu'il ne peut pas ne pas continuer d'tre, sa faon et selon son style, l'coute de l'tre. Et non pas l'coute de soi... La dposition du sujet, critre majeur de la postmodernit, est au centre de la problmatique nietzschenne de la volont de puissance comme art. Elle est la condition de la restitution au temps premier de l'intgralit de ses dimensions. Alors, ce qui prvaut, c'est l'galit d'me. Heidegger le confirme par la citation qu'il fait, dans le mme passage du Satz vom Grund, du distique 366 du Plerin chrubinique d'Angelus Silesius: "Un coeur calme en son fond, calme devant Dieu comme celui-ci le veut, Dieu le touche volontiers, car ce coeur est Son luth. Ces vers, poursuit Heidegger, sont intituls Le Luth de Dieu. C'est Mozart."
63/514
Notes 1. Cf. Dick Higgins: A Dialectic of Centuries, New York, Printed Editions, 1978, p. 7. 2. Cf. notamment Robert Venturi, Denise Scott Brown and Steven Izenour, Learning from Las Vegas Cambridge (Mass.), The MIT Press, 1972 (4th Edition: 1980), passim. 3. Jean-Franois Lyotard: "Par-del la reprsentation", Prface Anton Ehrenzweig : L'Ordre cach de l'art, Paris, Gallimard, 1974, p. 23. 4. Jean Clair: Considrations sur l'tat des beaux-arts, Paris, Gallimard, 1983, p.101-103. 5. Cf. Le Avventure della differenza, Milano, Garzanti, 1980, passim.(trad. fr. par P. Gabellone, R. Pineri et J. Rolland: Les aventures de la diffrence, Paris, Minuit, 1985.) 6. Leonard Meyer: Music, the Arts, and Ideas, The University of Chicago Press, 1967, p. 98. 7. Gunther Stent: L'avnement de l'ge d'or, trad. fr. Catherine Bourdet, Paris, Fayard, 1973, p. 140. 8. Pierre Chassard: Nietzsche: finalisme et histoire, Paris, Copernic, 1977, p. 175. 9. Nietzsche: Die Unschuld des Werdens, Der Nachlass, II. Teil, 876 (d. Krner); cit par P. Chassard, op. cit., ibid. Rappelons que Graham Parkes, dsireux de marquer l'importance (et la singularit) de l'ouvrage intitul Nihirizumu ("Nihilisme"), d au matre de l'Ecole de Kyto, Keiji Nishitani, ouvrage dont il allait publier la traduction la State University of New York Press en l990, dcida de lui donner pour titre The SelfOvercoming of Nihilism. Cette notion, qui retrouvait l'ide d'une Selbstberwindung, ne pouvait pas ne pas voquer certaines rsonances "nietzschennes entre guillemets", celles du "dpassement de la modernit". L' expression, concocte dans le Japon des annes trente, y tait fort prise, car on estimait qu'elle dfinissait parfaitement le projet d'mancipation de l'Orient vis--vis d'une "modernit" occidentale, et notamment amricaine, en pleine dcadence ; aussi avait-elle fourni le thme du fameux colloque "hyper-nationaliste"de l942 kindai no
64/514
chkoku; ce colloque, auquel participa Nishitani, a marqu une date: ne consacrait-il pas l'adhsion des philosophes de Kyto aux thses de l'imprialisme nippon, et ce en pleine guerre du Pacifique ?(Comme l'gard de Heidegger, la "pense correcte" a trouv l de quoi piloguer. Mais les artistes ne sont-ils pas assez souvent des penseurs "incorrects"? La politique, au XXe sicle aura permis de rgler commodment bien des comptes.) 10. Jean Clair, op. cit., p. 102-103. 11. Wieland Schmied: "L'Art mtaphysique de Giorgio de Chirico et la philosophie allemande: Schopenhauer, Nietzsche, Weininger", in Giorgio De Chirico, catalogue de l'exposition du Muse d'art moderne (Centre G.Pompidou), 24 fvrier-25 avril 1983, p. 103. 12. Wieland Schmied, op. cit., p. 104. 13. Cit par Wieland Schmied, loc. cit., ibid. 14. Wieland Schmied, op. cit., p. 105. 15. Cit par Wieland Schmied, loc. cit., p. 109. 16. Jean-Franois Lyotard: La Condition postmoderne, Paris, Minuit, 1979, p. 7. 17. Reiner Schrmann: Le Principe d'anarchie, Paris, Seuil, 1982, p.181. 18. Reiner Schrmann, op. cit., ibid. Voil qui incite rflchir sur l'attribution (due Jean-Franois Lyotard) d'une assignation temporelle prcise au fragment et l'essai. Si Schrmann parle d'"inaugurer" l'ge postmoderne, et si cette inauguration s'accomplit par ce geste : fragmenter, comment maintenir, avec Lyotard, l'appartenance du fragment la (simple) modernit ? 19. Reiner Schrmann, op. cit., p. 63. 20. Reiner Schrmann, op. cit., p. 64. 21. Reiner Schrmann, op. cit.,p. 65. 22. Reiner Schrmann, op. cit., p. 65-66.
65/514
23. Reiner Schrmann, op. cit., p. 66. 24. Reiner Schrmann, op. cit., p. 67. 25. Cf. Gilles Deleuze et Flix Guattari: Rhizome, Paris, Minuit, 1976, p. 16. Repris dans Mille plateaux, Paris, Minuit, 1980, p. 12. 26. Cf. William V. Spanos; "Heidegger, Kierkegaard, and the Hermeneutic Circle: Towards a Postmodern Theory of Interpretation as Dis-closure ", in W. V. Spanos (ed.): Martin Heidegger and the Question of Literature, Bloomington, Indiana University Press, 1976, p. 116. Cf. aussi, dans le mme recueil, l'article de Richard Palmer, "The Postmodernity of Heidegger", p. 71-92. 27. Cf. Reiner Schrmann, op. cit., p. 170-171. 28. Cf. Reiner Schrmann, op. cit., p. 63-64. Selon Gregory Bruce Smith (Nietzsche, Heidegger, and the Transition to Postmodernity, Chicago, The University of Chicago Press, l996, p. l80, note 9), Reiner Schrmann, en axant son interprtation de Heidegger sur l'an-arch, aurait commis l'erreur de rendre tale l'antifondationalisme qu'il prte au philosophe. En ralit, argumente Gregory Bruce Smith, Heidegger est bien un "postmoderne", mais la diffrence des zlateurs de la "dconstruction" et du pluralisme systmatique, il ne cherche nullement temporiser, il se tient prt affronter directement le Chaos, l'vnement, bref le politique comme tel. En s'efforant de disqualifier "tout ce postmodernisme qui ne vise qu' conqurir le hasard" (p. 182), Smith croit pouvoir rabattre Reiner Schrmann sur un late modernism. Sans prtendre ici trancher un tel dbat, on peut faire remarquer qu' l'poque o Smith a fait connatre sa critique, Schrmann n'avait pas abattu toutes ses cartes ; son opus magnum, dont l'intitul annonce lui seul la couleur (Des Hgmonies brises, Mauvezin, Trans-Europ Repress), est un livre posthume, qui a t publi, comme celui de Smith, en l996 : Smith n'avait pu le lire lorsqu'il prparait son argumentation. 29. La dmarche de Vattimo confronte Nietzsche et Gadamer plutt que Nietzsche et Heidegger. Mais la problmatique de l'hermneutique, ou plus exactement de l'hermeneia, recoupe ncessairement celle de la postmodernit. 30. Cf. Henri Birault: Heidegger et l'exprience de la pense, Paris, Gallimard, 1978, p. 587-612.
66/514
31. Cf. Gianni Vattimo, op. cit., p. 120. 32. Nietzsche: Considrations inactuelles, trad. Henri Albert, Paris, Mercure de France, 1907, p. 129. 33. Nietzsche, op. cit., p. 163. 34. Cf. Gianni Vattimo, op. cit., p. 21. 35. Heidegger: Einfhrung in die Metaphysik, IV, 3, p. 136 (Max Niemeyer Verlag, Tbingen, 1958) ; cit par Pierre Chassard, op. cit., p. 118. 36. Cf. Gilles Deleuze : Nietzsche et la Philosophie, Paris, P.U.F., 1962, p. 9. 37. Henri Birault, op. cit., p. 591. 38. Henri Birault, op. cit., p. 590. 39. Henri Birault, op. cit., p. 585. 40. Henri Birault, op. cit., p. 591. 41. Cit par Henri Birault, p. 584. 42. Henri Birault, op. cit., p. 585. 43. Henri Birault, op. cit., p. 568. 44. L'expression est de Giairo Daghini, dans son entretien avec Jean-Franois Lyotard: "Langage, temps, travail ", in Change international 2, mai 1984, p. 43. 45. Cf. Henri Birault, op. cit., p.594-605. 46. Henri Birault, op. cit., p. 606. 47. Cit par Henri Birault, op. cit., P. 607. 48. Jean-Franois Lyotard, op. cit., ibid. 49. Jean-Franois Lyotard, op. cit., ibid. 50. Cit par Henri Birault, op. cit., ibid.
67/514
51. Jean-Franois Lyotard, op. cit., ibid. 52. Henri Birault, op. cit., p. 582. 53. Nietzsche, cit par Henri Birault, op. cit., ibid. 54. Cit par Henri Birault, op. cit., p. 582-583. 55. Le pome " Souvenir "(Andenken); cf. Heidegger, Approche de Hlderlin, trad. Jean Launay, Paris Gallimard, 1973 (nouvelle dition), p. 165. 56. Heidegger, op. cit., p. 166, 167, 168. 57. Jean-Franois Lyotard, op. cit., ibid. 58. Nietzsche: Humain trop humain, trad. A.-M. Desrousseaux, Paris, Mercure de France, 1906, 146 p. 184. 59. Nietzsche, op. cit., 154, p. 189. 60. Nietzsche, op. cit., 159, p. 193-194. 61. Nietzsche, op. cit., 213, p. 228. 62. Nietzsche, op. cit., ibid. 63. Nietzsche, Le Gai Savoir, trad. A.Vialatte, Paris, Gallimard, 1939, p.170. 64. Vattimo renvoie Zeitler (1900). Cf. Le Avventure della differenza, cit., p. 110. 65. Traduit par Genevive Bianquis: Nietzsche: La Volont de puissance, Paris Gallimard, 1947, t. II, 450, p. 338. 66. Cf. Leonard Meyer, op. cit., p. 68-84. 67. Mozart cit par Heidegger: Le Principe de raison, Paris, Gallimard, 1962, p.158-159 (trad. Andr Prau). 68. Heidegger, op. cit., p. 159. 69. Heidegger, op. cit., ibid.
68/514
Michel Haar le rappelait rcemment, dans le quatrime essai - consacr "La maladie native du langage" - de son Nietzsche et la mtaphysique (1): la finalit du langage, pour le Nietzsche de La Naissance de la tragdie, est essentiellement "grgaire et mtaphysique"; de la "mlodie originelle des affects", dont les modulations ne sont autres que les "fluctuations d'intensit du vouloir universel", le langage ne nous restitue qu'une ple imitation - version apollinienne "en clair" de l'analogue dionysiaque, nocturne, qu'en propose la musique comme art constitu, laquelle dj n'est qu'une rplique faible, dcadente, du bouillonnement premier. Imitation d'une imitation, copie d'une copie, le langage se redressera-t-il jamais? Ce ne serait, semble-t-il qu'au prix d'une mtamorphose intrieure radicale, qui lui permettrait d'accder au statut "d'une nouvelle criture."(2) Le diagnostic l'gard du langage n'est pas moins pessimiste dans le texte de 1873 Sur la Vrit et le mensonge en un sens extra-moral. Nietzsche y dcrit la dchance du langage sous les espces d'une cascade de mtaphores, c'est-dire de "transports" ou de "transferts" - Michel Haar parle de "transpositions" au fil desquels se consomme la chute libre partir de l'origine, et cela ds avant l'vnement du langage lui-mme. Comment, en effet, l'excitation nerveuse se laisse-t-elle initialement apprhender, sinon au moyen de sa traduction ou transcription mtaphorique en une image ? Il sera besoin d'une seconde mtaphore pour que s'effectue la translation de cette image en un langage. Et plus le temps passe, plus s'estompe le souvenir de l'implosion premire: les sauts mtaphoriques successifs ne font que gommer le rfrentiel de dpart, si bien que le discours de vrit, celui dont se targuent les zlateurs de la science, est le plus incertain de tous, parce qu'il est le plus rcent, et -partant- le plus oublieux de l'origine. Les potes, eux, ont au moins le mrite de l'ironie: s'ils usent de mtaphores, c'est avec le cynisme propre la conscience du mensonge qu'ils sont en train de commettre. Ils mtaphorisent la mtamorphose elle-mme - ce qui, aprs tout, peut sembler une manire moins mensongre de remonter le temps. Mais qu'en est-il au juste de cette varit particulire de potes que sont les musiciens? Michel Haar prend soin de prciser qu'il n'est nullement question, dans Vrit et mensonge..., de musique ou d'affects (3); est-ce dire que l'art des sons serait exempter de toute imputation d'"entropie" mtaphorique? La Naissance de la tragdie, on l'a vu, montrait qu'il n'en tait rien; et Nietzsche ne se privera pas, en se dtournant avec fracas de ce que Michel Haar appelle le "sublime wagnrien", de remettre en cause, malgr ou avec Mozart ou
69/514
Beethoven, tout comme avec ou malgr l'"antithse ironique" de Bizet, les illusions, conscientes ou non, de l'art du temps. - Mais l'volution ultrieure de cet art est-elle venue, l'instar de ce que tend prouver au moins partiellement l'histoire de l'art potique au dbut du XXe sicle, corroborer les affirmations de Nietzsche quant la fonction poitique dltre de la mtaphore ? Nul doute, en effet, ne subsiste aujourd'hui relativement la faon dont furent accueillies, dans les cercles expressionnistes par exemple, les thses nietzschennes. Beda Allemann a rappel quel fut le succs du slogan de la "guerre la mtaphore" inaugure par le dramaturge Carl Steinheim, et l'importance du Programmschrift gegen die Metapher publi en 1917 par Theodor Tagger (alias Ferdinand Bruckner); de mme, le pote Gottfriend Benn dfraya la chronique en laborant, paralllement au "retour" husserlien "aux choses mmes" (zurck zu den Sachen), son esthtique "anti-mtaphorique" de la "nouvelle immdiatet" (Unmittelbarkeit), rapprocher galement des attaques contre la mtaphore dclenches par les Futuristes - songeons au Manifesto tecnico della letteratura futurista d Marinetti (1912)(4). Le renouveau de l'allgorie chez un Ernst Bloch (5) ne confirme-t-il pas d'autre part la suspicion naturelle que tout penseur philomousikos se trouvait tenu, dater de la publication de l'essai sur la musique inclus dans le Geist der Utopie de 1918, de professer l'endroit du "mtaphorique" comme tel ? - S'il en est bien ainsi, alors la musique institue elle-mme, considre hors du texte nietzschen mais la lumire des implications de ce texte, peut tre invoque en guise de contre-preuve: ne s'estelle pas, avec ses moyens et objectifs propres, rige de son ct en adversaire rsolue de l'enlisement dans la mtaphore? jusqu' quel point lui tait-il loisible de participer la cure de jouvence programme par les tenants de la "nouvelle criture" au seuil de ce sicle? On peut se demander, en premier lieu, en quel sens le musicien use de la mtaphore dans l'acception exacte - linguistique - de ce vocable. L'enqute mene ce sujet par Vladimir Karbusicky au niveau de la syntaxe compositionnelle(6) recoupe de manire suggestive ce que Nietzsche, de l'opuscule Vrit et mensonge au Gai Savoir et Par del le Bien et le mal (7), avait dj fait valoir quant l'opportunit, pour ruiner les codes tablis et raviver le singulier au dtriment de l'identique, d'avoir recours la parodie. De mme que les potes voqus dans Vrit et mensonge... se servent de la mtaphore contre la mtaphore et font profession de neutraliser le poison par le poison, les musiciens connaissent l'ambigut du pharmakon: Karbusicky montre titre d'exemple comment le schme harmonico-mlodique de la Rverie de Schumann peut servir de support d'"embrayage syntaxique" l'intgration de l'Humoresque de Dvorak. La "translation", dans ce cas, consiste dans l'change entre deux "formules" sonores, lesquelles, pour n'tre pas des "concepts" au sens canonique, n'en contiennent pas moins "une certaine charge smantique" dont le dplacement met en jeu une incontestable vis comica - du moins pour un auditeur musicalement duqu. L, cependant, rside la limite du procd: qu'il
70/514
s'agisse en somme d'une factie d'artiste de cabaret tmoigne l'vidence du caractre bizarre, ou d'exception que revt tout usage musical d'un geste linguistique. Le "rajeunissement" ainsi obtenu ne saurait tre qu'phmre: il est de toute faon trop intellectuel. Il est en revanche un domaine au sein duquel la mtaphore joue plein, et sans que s'y profile la moindre ombre d'ironie: celui, non certes directement musical mais essentiel (depuis Nietzsche en tout cas) l'panouissement de la musique, du discours que l'on tient propos de l'art des sons. Voici ce qu'en dit Karbusicky: "Le champ d'action le plus efficace du principe mtaphorique se situe normalement l'intersection des deux systmes langagier et musical. Rien de ce qui se profre propos des contenus musicaux ne saurait chapper une imprgnation mtaphorique prdominante; ainsi s'explique la prfrence de l'hermneutique musicale pour des images adventices introduites en contrebande au sein du flux langagier"(8) - Sans mettre sur la sellette la seule "hermneutique" musicale, mais en largissant le diagnostic de Vladimir Karbusicky l'ensemble des discours critiques que suscite la musique, on conviendra avec Roland Barthes que le "culte de l'adjectif" qui s'y panouit dessert la cause qu'il croit servir. La mtaphore, ici, apparat doublement superflue; elle n'en conditionne pas moins bon nombre d'apprciations soi-disant esthtiques et en fait seulement culinaires, puisque son emploi systmatique revient ravaler le jugement de got ce que stigmatisait Wittgenstein : il ne s'agit gure que de se demander "quelle est la meilleure sorte de glace la vanille" (9); on est loin, ce rgime, de la "nouvelle criture" qu'appelait Nietzsche de ses vux. On invoquera cependant propos du bon usage de la mtaphore dans le domaine musical une troisime possibilit, absente de l'analyse de Karbusicky mais mentionne par un autre musicologue de renom, Carl Dahlhaus, et qui permet la problmatique de rebondir: celle par laquelle le discours que l'on tient sur la musique est le plus susceptible d'influer sur la pratique musicale relle, parce qu'il concerne la formulation que le compositeur est tenu de se forger, au moins pour lui-mme, de la mise en squence des vnements musicaux avec lesquels il travaille. Ainsi que l'observe Cari Dahlhaus, l'interprtation d'une catgorie aussi dterminante que celle du temps musical "n'est nullement indpendante de l'imagerie dont on se sert pour en dcrire la teneur. Et la ncessit dans laquelle on se trouve d'avoir choisir entre des mtaphores rivales, au lieu d'tre en mesure de parler directement de la chose mme, constitue la difficult mthodologique avec laquelle les historiens de la musique, qu'ils le reconnaissent ou non, sont perptuellement aux prises."(10) L'numration des thories labores dans la seule langue de Goethe au e XIX sicle et au dbut du XXe sicle propos du temps musical, numration laquelle l'rudition de Carl Dahlhaus donne quelque ampleur, risquerait vrai dire de donner le vertige si un commun dnominateur ne venait en temprer l'parpillement(11). Un Christoph Koch, par exemple, affirme que la temporalit
71/514
musicale est fonction de l'"incarnation des possibilits qu'actualise le procs formel"; pour un thoricien de l'nergtisme comme August Halm - le matre d'Ernst Kurth - la forme sonate dpend moins "du dploiement d'un thme, que le thme n'est lui-mme fonction, au sens d'une variable dpendante, de la forme"; aux yeux de Peter Glke, le thme est "un projet, ou la projection en avant d'une proposition, que la progression du procs musical sera cense rattraper". Il arrive que l'on substitue des images philologiques, ou biologiques, aux modles philosophiques. Mais comme le remarque Dahlhaus, ds lors que les modifications que subit notre sens du temps "sont lies aux changements qui affectent l'image du temps", il est impossible de dcider "dans quelle mesure la conscience du temps requiert l'image qui en rend compte", ou l'inverse "jusqu' quel point l'exprience du temps se trouve influence par le langage l'aide duquel se laissent dcrire les procs formels en musique."(12) - Ce qui est clair, en tout tat de cause, c'est la dette contracte une fois pour toutes, semble-t-il, par l'ensemble des thoriciens considrs, l'gard de la conception aristotlicienne du mouvement, laquelle est appele rgenter simultanment un changement de lieu et une mutation qualitative; comme l'nonce Dahlhaus, "C'est selon cette double acception que la forme sous laquelle le temps se manifeste en musique se voit apprhende dans son concept."(13) On le concdera volontiers: partir de la Renaissance et jusqu' ce qu'il est convenu de considrer comme l'avnement de l'atonalit - encore que des doutes srieux puissent s'lever propos de la rupture des "Sriels" avec l'conomie de la temporalit telle que l'ont fixe les praticiens de la tonalit -, l'Occident musical parat avoir interprt, la notation aidant, toute progression musicale comme un changement de lieu, c'est--dire conformment la conception aristotlicienne du temps comme "le nombre du mouvement quant l'avant et l'aprs". En d'autres termes, le temps musical, l'instar de n'importe quel autre type de temps, en est venu tre reprsent comme une suite de "maintenants" s'chelonnant le long d'un continuum uni-dimensionnel, c'est-dire de faon linaire. Mais du fait qu'on prenait garde ne pas confondre son et bruit, la musique tait dfinie comme devant tirer de son propre fonds "le substrat des transformations qualitatives" qu'elle tait cense accueillir; et Carl Dahlhaus n'hsite pas assigner ce "fonds" le double statut d'un "dveloppement thmatique-motivique" d'une part, et d'une "progression harmonique" d'autre part. Au sein de cette dualit, ajoute-t-il, c'est au second terme la progression harmonique - que revient la primaut. "C'est - dit-il - la progression de l'harmonie, en tant qu'elle fixe sa direction la construction de variables motiviques, qui apparat contraignante et dpourvue d'arbitraire; car le matriau motivique en lui-mme n'indique pas, ou n'indique que de faon ngligeable, laquelle des variables, parmi tout un ventail de variables possibles, se trouve tre propre, hic et nunc, servir de consquence par rapport celle qui prcde et de prmisse l'gard de celle qui va suivre."(14) Compte tenu, donc, de la spcificit de l'harmonie, et nonobstant le fait que des "vestiges de la
72/514
philosophie antique" continuent "contaminer" le discours qui se profre en correspondance avec cette spcificit au sujet du temps musical, Carl Dahlhaus s'estime en mesure de considrer que le style symphonique beethovnien offre, du moins " l'poque des procs thmatiques", l'exemple le plus achev de l'mergence de la temporalit en musique. Nanmoins, la question de savoir comment il se fait que l'ide de progression harmonique doive trouver sa justification ultime auprs d'une doctrine apparemment aussi loigne du XIXe sicle que celle d'Aristote, il n'est rpondu que par une fin de non-recevoir. "Expliquer comment il se peut qu'une philosophie du type de celle d'Aristote, qui appartient un pass loign, survive dans des phnomnes actuels ou rcents, ce qui pourrait conduire faire tat d'une extrme dissimultanit du simultan - voil qui est difficile, et n'est pas un travail que puisse faire un nonphilosophe."(15) Or, ce travail, un philosophe l'a fait. On peut considrer que depuis son sminaire de 1927 Die Grundprobleme der Phnomenologie jusqu' son quasitestament de 1969, Zur Sache des Denkens, Heidegger n'a eu de cesse qu'il n'ait fourni le fin mot de ce qui constitue, pour un Carl Dahlhaus, une nigme; et il l'a fourni en renversant, mot pour mot, l'nonciation qu'en proposait Dahlhaus. Plutt, en effet, que de parler d'une "dissimultanit du simultan" et de s'en tenir l, Heidegger voque, sous les espces de ce qu'il dnomme l'"quitemporalit" (Gleichzeitlichkeit), l'ventualit d'une "simultanit du nonsimultan". Qu'est-ce dire? Dans le second de ses Entretiens avec Frdric de Towarnicki, Jean Beaufret l'a exprim de manire limpide: "Entendons la contemporanit d'un pass, d'un prsent et d'un avenir. N'appartient au temps que celui qui, dans le prsent, se sait partir d'un pass et s'ouvre son avenir, de telle sorte que les trois dimensions du prsent, du pass et de l'avenir sont exactement contemporaines et dfinissent ce que Kierkegaard appelait "l'instant", et qui est le point essentiel du temps. Mais l'instant n'est pas le moment qui passe, l'instant est le fait que tout ce qui apparat appartient un mme monde."(16) Et le sixime Entretien le souligne : "nous vivons dans un temps o tout est contemporain et non pas successif (...). La posie grecque, antrieurement la philosophie, en prouva cependant quelque chose. L o Aristote, au livre IV de sa Physique, dcrte philosophiquement l'assimilation du temps la succession en faisant du premier, savoir le temps, le nombre du changement, Ajax dans la tragdie de Sophocle s'merveille devant l'nigme du temps: Partout le temps, dans son ampleur plus vaste que le nombre, Dclt l'inapparent pour reprendre en lui l'apparu. (...) On peut dire que la pense de Heidegger dans Sein und Zeit est le retour du temps d'Aristote au temps d'Ajax."(17) Et la page suivante, Jean Beaufret dit avoir dcouvert chez Rivarol ce qui pourrait bien constituer "la meilleure pigraphe pour Sein und Zeit de Heidegger", savoir l'aphorisme selon lequel "La plus grande illusion de
73/514
l'homme est de croire que le temps passe. Le temps est le rivage, nous passons, il a l'air de marcher."(18) Mais si l'on admet, selon la perspective ainsi dgage, que la rmanence d'une conception "inauthentique" du temps renvoie la stase originaire de l'"quitemporalit" comme une source vive auprs de laquelle elle ne peut assumer que la figure du dclin, est-il encore de mise d'assigner ce que l'art offre de plus lev l'obligation de participer en quelque faon ce dclin ? Ne convient-il pas au contraire de s'efforcer de penser l'art la lumire de l'"quitemporalit" de l'tre? Heidegger, dit encore Beaufret, prend ses distances l'gard d'un Bergson "chez qui la dure n'vite le nombre que dans la mesure o, comme le dit Bergson, la dure est "multiplicit de pntration et de fusion". Le temps, au contraire, au sens de Heidegger, c'est--dire pour qui a le "sens" de l'tre, () n'est pas () une "multiplicit" au sens de Bergson, o serait l'uvre, comme le dit ailleurs Bergson, "une cration continue d'imprvisibles nouveauts". La nouveaut chre Bergson n'est pour Heidegger que ce que Valry appelait la "partie prissable des choses". C'est--dire de la nouveaut au sens o l'on dit: nouveaut et confection. Plus prcieux que le nouveau est pour Heidegger le matin, et malgr l'apparence ce n'est pas tous les jours qu'advient un matin s'il s'agit d'un matin du monde."(19) Reconnatre cette fonction "cosmique" de l'"quitemporalit" conduit, s'agissant de musique, une rvision radicale des rapports de l'harmonie et du temps. Le primat de la succession dans l'articulation de la progression harmonique se voit soudain contest: l'harmonie cesse d'tre assimile un simple enchanement "causal"; une fois dsenclave, elle apparat comme un liant omnidirectionnel; la fois carrefour et rseau, elle devient susceptible de dsamorcer le flchage ordinaire du temps. Une telle conception, dont il n'est pas interdit de penser qu'elle sous-tendait l'illumination, rapporte et commente par Heidegger, d'un Mozart "voyant" le tout d'une composition venir "d'un seul regard", et "entendant ainsi tout la fois"(20), suppose l'abandon un temps parfaitement tale. Mozart, souligne Heidegger, "a t l'un de ceux qui ont le mieux entendu parmi tous ceux qui entendent: il l'"a t", c'est--dire qu'il l'est essentiellement, qu'il l'est donc encore."(21) - N'est-ce pas une exprience du mme ordre que l'un des compositeurs les plus fascinants de notre poque, Bernd-Alos Zimmermann, a d de concevoir la thse qui a assur sa clbrit, de la "sphricit" (Kugelgestalt) du temps? Il s'en est expliqu, entre autres, dans un bref manifeste publi en 1968, "Du mtier de compositeur", dont l'essentiel vaut d'tre ici mentionn : "Nous vivons la fois diffrents niveaux temporels et vnementiels dont la plupart ne peuvent tre ni spars, ni assembls et pourtant nous voluons bel et bien en scurit dans ce rseau confus de fils entremls. () Du point de vue de leur apparition dans le temps cosmique, pass, prsent et avenir sont, comme nous le savons, soumis au phnomne de succession. Cette notion n'intervient cependant pas dans notre existence mentale qui possde, elle, une ralit plus authentique que l'heure que
74/514
nous vivons et qui, en somme, ne nous apprend rien de plus que le fait que le prsent, au sens strict, n'existe pas. Le temps se courbe et forme une sphre. C'est partir de cette image sphrique du temps que () j'ai dvelopp ma technique de composition que l'on peut dire pluraliste et qui porte la mmoire des innombrables couches de notre ralit musicale. () On obtient ainsi une diversification temporelle () - un change et une interpntration mutuelle de diverses couches temporelles, phnomne qui constitue l'une des caractristiques essentielles de ma mthode de travail."(22) On ne sera pas surpris d'apprendre que Carl Dahlhaus, aprs avoir tudi le plus consciencieusement du monde les thses de Bernd-Alos Zimmermann, se soit insurg contre le "mysticisme" qu'il a cru y dcouvrir. vrai dire, le diagnostic varie de paragraphe en paragraphe: tantt le compositeur des Soldats est renvoy dos dos avec Schopenhauer (tous deux ont en commun de tenir "l'exprience esthtique" pour un "organon ou vhicule d'une intelligence mtaphysique")(23), tantt il est dit proche de Schelling, thoricien - en 1795 - d'un "moment de la contemplation" o "temps et dure pour nous s'abolissent"(24); tantt il est accus de bergsonisme (25), tantt "l'organisation trs rigoureuse du temps" dont tmoignent ses partitions milite contre toute rfrence la dure bergsonienne (26) ; tantt enfin la stratigraphie des "couches de temps" s'explique l'aide d'un "recours au concept aristotlicien du temps", que le musicien n'aurait fait que dmultiplier (27), tantt elle apparat comme une rsurgence de la symbolique trinitaire telle quelle se prsentait chez Josquin (28). Le seul nom qui soit absent de ce palmars est, on s'en doute, celui de Heidegger. Nanmoins, Dahlhaus a l'honntet d'admettre qu'aprs tout, et quoi qu'il en soit de la "couleur religieuse" dans laquelle est cense baigner la musique de Zimmermann, ce dernier a su atteindre au but qu'il s'tait fix. "On ne peut nier, crit Dahlhaus, que, d'une accumulation simultane de processus dramatiques, qui, dans le temps mesur spatial, taient spars, ainsi que de structures musicales qui, tant dans le dtail que dans la stratification de diffrents tempos, reposent sur une proportionnalit temporelle rigoureuse, se dgage peu peu - sinon instantanment - l'impression d'un arrt au milieu de l'agitation." (29) L'aveu est d'importance: ne signifie-t-il pas qu'un certain silence a t obtenu, que ce silence peut devenir ventuellement le garant d'une mditation (dont rien n'oblige infrer qu'elle s'oriente vers un dogme quelconque), et qu'ainsi s'accomplit - dans le coup d'arrt inflig la double prolifration des "processus dramatiques" et des "structures musicales" - un retrait, un renoncement, si ce n'est une ascse, l'gard du maelstrm des sollicitations, gesticulations et contorsions qui sont susceptibles de venir faire cran l'apprhension pure et nue de la splendeur du Simple ? Alors en effet se trouve exorcise la ronde des mtaphores; il n'est, pour en prouver l'enjeu, que de prter l'oreille l'extraordinaire dpouillement intrieur dont tmoigne une oeuvre comme le Requiem pour un jeune pote - pourtant l'une des plus riches et
75/514
foisonnantes du XXe sicle ; si l'on voulait lui ajouter, la manire de Jean Beaufret, une pigramme, ce pourrait tre la phrase de Heidegger propos du temps: "Le temps lui-mme en l'entier de son dploiement ne se meut pas, il est immobile et en paix"(30). S'agit-il encore d'une mtaphore? Certainement - mais mtamorphose par la musique. Par-del Heidegger, on renoue ici avec le Nietzsche de Michel Haar, le Nietzsche pour lequel la musique "peut retourner l'entropie de la langue." (31)
76/514
Notes : 1. Michel Haar, Nietzsche et la mtaphysique, Paris, Gallimard, 1993. 2. M. Haar, op. cit., p.110. 3. M. Haar, op. cit., p.112. 4. Sur ces auteurs, et en gnral les thories de la mtaphore aprs Nietzsche, cf. Beda Allemann, "Metaphor and Antimetaphor", in Stanley Romaine Hopper et David L. Miller (d.), Interpretation: The Poetry of meaning, New York, Harcourt, Brace and World, 1967, p.108-109. 5. Bloch oppose symbole et allgorie: le symbole se boucle sur une mtaphore unique, l'allgorie prvient tout enfermement en changeant perptuellement de mtaphore, ce qui permet d'accder, via la mtamorphose, l'altrit. Cf. sur ce point la conclusion, "Vers une philosophie de l'allgorie", l'expos de Grard Raulet, "L'Utopie concrte l'preuve de la post-modernit, ou: Comment peut-on tre blochien ?" in Ernst Bloch et Gyrgy Lukcs un sicle aprs, Actes du Colloque tenu au Goethe Institut, Paris 1985 (Arles, d. Actes Sud, 1986), p. 281-283. Bloch, on le sait, se rclamait de Nietzsche.) 6. Cf. Vladimir Karbusicky, "Signification in music: a metaphor?" in Eero Tarasti (d.), The Semiotic Web (Approaches to Semiotics 78, dir. Thomas A. Sebeok and Jean Umiker-Sebeok Berlin, Mouton-de Gruyter, 1987, p.430-44. 7. Cf. M. Haar, op. cit., p.119. 8. Vl. Karbusicky, op. cit., p. 437. 9. Cf. Ludwig Wittgenstein, "Leons sur l'esthtique", II, 2 (sur le caf), et II, 4 et 5 (sur la glace la vanille), in Leons et conversations, suivies de Confrence sur l'thique, trad. Jacques Fauve, Paris, Gallimard, 1971, p.34-35. 10. Carl Dahlhaus, "Beethoven's symphonic style and temporality in music". in Veikko Rantala, Lewis Rowell and Eero Tarasti (d.), Essays on the Philosophy of Music (Acta Philosophica Fennica 43). Helsinki, Akateeminen Kirja-kauppa, 1988, p.282.
77/514
11. Sur la dfinition de la notion mme de "commun dnominateur", cf. Carl Dahlhaus, Esthetics of Music (tr. William Austin), Cambridge, U.K., Cambridge University Press, 1982, chap. 13, p.74-83. (Original: Musiksthetik, Kln, Musikverlag Hans Gerig, 1967.) 12. C. Dahlhaus, Beethoven's symphonic style, op. cit., p.283. 13. C. Dahlhaus, op. cit., p.284. 14. C. Dahlhaus, op. cit., p.291. 15. C. Dahlhaus, op. cit., p.285. 16. Jean Beaufret, Entretiens avec Frdric de Towarnicki, Paris, P.U.F., 1984, p. 19. 17. J. Beaufret, op. cit., p.42. 18. J. Beaufret, op. cit., p.43. 19. J. Beaufret, op. cit., ibid. 20. Mozart, cit Martin Heidegger, Le Principe de raison, trad. Andr Prau, Paris, Gallimard, 1962, p.158-159. (Original : Der Satz vom Grund, Pfllingen, Neske. 1957.) 21. M. Heidegger, op. cit., p.159. 22. Bernd-Alos Zimmermann, "Du mtier de compositeur", trad. C. Caspar et C. Fernandez in Bernd-Alos Zimmermann, Contrechamps n5, novembre 1985, p. 57-58. (Original : "Vom Handwerk des Komponisten", manuscrit pour la WDR Kln, 1968 ; repris dans B.-A. Zimmermann, Intervall und Zeit (d. Christoph Bitter), Mainz, Schott, 1974.) 23. Carl Dahlhaus, "Sphricit du temps. A propos de la philosophie de la musique de Bernd-Alos Zimmermann", trad. Vincent Barras, in Contrechamps n5 (loc. cit.), p.86. (Original: "Kugelgestalt der Zeit. Zur Musikphilosophie von B.-A. Zimmermann", Musik u. Bildung, 10 (69), 1978). 24. C. Dahlhaus, op. cit., p.87. 25. p.87.
78/514
26. p.88. 27. p.89. 28. p.88-89. 29. p.91. 30. Martin Heidegger, Acheminement vers la parole, tr. Franois Fdier, Paris, Gallimard p.200. (Original: Unterwegs zur Sprache, Pfllingen. Neske. 1959.) 31. M. Haar, op. cit., p.268.
79/514
La dontologie de l'historien le met normalement en demeure de replacer les vnements dans le contexte qui a t le leur, afin d'en optimiser l'intelligibilit. Mais il arrive que le zle pdagogique brouille les cartes sans les distribuer. Alors, tout s'obscurcit au lieu de s'clairer, et le lecteur risque de s'asphyxier. Cette msaventure, Carl Dahlhaus disait l'avoir subie en consultant l'appendice (pourtant pav de bonnes intentions) que le musicologue amricain Donald Jay Grout avait consacr dresser l'inventaire chronologique des faits saillants de l'histoire de la musique occidentale (1). Par exemple, au titre de l'anne 1843, il tait fait mention du Vaisseau fantme - mais aussi du Don Pasquale de Donizetti, et de Crainte et tremblement de Kierkegaard. Quelle analogie subtile entre ces trois oeuvres (et ces trois auteurs) fallait-il apprcier ? Non moins nigmatique apparaissait, en 1845, la juxtaposition des Prludes de Liszt, de Tannhuser, et du Comte de Monte-Cristo ; ou bien, en 1852, celle de La Case de l'Oncle Tom et du coup d'tat de Louis-Napolon Bonaparte ... Et 1853 n'tait pas en reste, puisque la Traviata s'y accouplait avec la guerre de Crime ! La musique, c'est entendu, ne fait pas ncessairement cavalier seul. Est-ce une raison pour la faire se mesurer avec la littrature, ou bien avec la politique ? Changeons de sicle, et de registre. L'anne 1979 a vu paratre trois ouvrages galement importants ( en juger par l'intrt qu'ils ont, bien que dans des domaines diffrents et pour des publics distincts, suscit), et qui, vingt ans aprs, comme dans Monte-Cristo, marquent non seulement leur poque, mais bel et bien - la ntre, en s'clairant mutuellement : le Myth and Music, du finlandais Eero Tarasti ; l'Arbeit am Mythos, de l'allemand Hans Blumenberg ; et, de Jean-Franois Lyotard, La Condition postmoderne (2). Il peut sembler paradoxal de les regrouper en prenant prtexte de la chronologie : les foudres d'un nouveau Dahlhaus nous guettent ... A ne considrer que leurs intituls, on serait videmment en droit de douter du bien-fond d'une comparaison. C'est vrai : alors que l'enqute de Tarasti se veut apparemment propdeutique l'instauration d'une smiotique gnrale de la musique, le "travail sur le mythe" tel que le conoit Blumenberg se prsente comme un trait d'"anthropologie philosophique" part entire, et le "rapport" de Lyotard, dont la minceur est, en regard, loquente, a tout l'air d'un (simple) manifeste, trop concis, trop ramass, pour offrir autre chose qu'un rapide mmorandum concernant les "affaires en cours" - d'autant qu'il a t rdig explicitement ad usum delphini. On ajoutera, pour faire bonne mesure, que dfinir la postmodernit comme une "incrdulit
80/514
l'endroit des mtarcits" relve d'une problmatique "post-structuraliste", les "mtarcits" n'tant nullement des "mythes" au sens ("structuraliste": d'obdience lvi-straussienne) de Tarasti ; une fois Lyotard et Tarasti renvoys dos dos, la position de Blumenberg vis--vis de la modernit ne peut que paratre originale, s'il est vrai, comme l'a vigoureusement montr Robert M. Wallace, qu'elle se situe mi-chemin des rquisits mthodologiques de l'hermneutique gadamrienne et de la critique habermassienne (3). A premire vue, rien ne justifie donc un rapprochement substantiel entre les trois auteurs. Faut-il pour autant maintenir le constat de leurs divergences ? Cela dpend de la faon dont on oriente le dbat. Si l'on choisit de tout centrer sur la problmatique des rapports du mythe et de la musique, c'est--dire sur les analyses de Tarasti, il est clair que les dveloppements de Blumenberg feront figure de complments : la "mise en musique" des grands mythes ne constitue, dans la perspective de Blumenberg, qu'un aspect du "travail d'laboration" (Arbeit) par lequel se perptue le logos charg d'exorciser notre angoisse face au rel ; mais symtriquement, la question " quoi sert le mythe ?", si elle conduit Blumenberg des dveloppements grandioses concernant la littrature, ne permet d'aborder la musique que de biais - sous l'angle de ses limites ou de ses prolongements - et n'intresse la recherche tarastienne que partiellement. Il vaut cependant la peine d'examiner de plus prs cette part "musicale" de l'enqute blumenbergienne : comme on va le voir, la lumire qu'elle projette sur l'entreprise de Tarasti se rvle singulirement frisante. Elle oblige en effet la recherche smiotique ne pas se contenter de l'encadrement historique dans lequel celle-ci avait choisi de se lover au dpart, et l'incite s'largir en interrogeant ses prsupposs et sa finalit mme. Aux yeux de Blumenberg, lorsqu'un compositeur comme Henri Pousseur se met en devoir de collaborer avec l'crivain Michel Butor pour inscrire un projet d'opra (Votre Faust) dans le sillage d'un mythe fondamental (en l'occurrence le Mon Faust de Paul Valry), l'"pigense" laquelle ils se livrent pose le dlicat problme du "dernier mythe": ce qui est vis, c'est la dtermination de la version ou transposition ultime partir de laquelle il devient impossible de se soustraire la conviction d'avoir puis les potentialits d'un mythe donn. Mais que la fin d'un mythe soit la fin de tous les mythes, voil le vritable enjeu ; or en se drobant, cet enjeu fait rebondir l'intrigue, et remet en selle la littrature, ou la musique, ou leur combinaison. Lessing, par exemple, disait "attendre", pour publier "son" Faust, que ceux de ses concurrents "soient sortis"; un tel atermoiement est rvlateur. Ds lors, en effet, que le mythe est interprt comme une "stratgie" destine gurir la maladie suprme, c'est--dire la maladie des origines, en l'occurrence l'inconsolable dsarroi qu'prouve l'humanit en proie son inaptitude foncire juguler l'"absolutisme du rel", constater l'"puisement" de ce mythe quivaut reconnatre le succs de cette stratgie. Cependant, semblable succs n'est
81/514
qu'une ide-limite, et l'ostinato de la crativit se nourrit de cette imperfection. Refuser d'attendre, faire l'conomie de l'atermoiement de Lessing, tel est le lot des gens presss. Car il faut une solide dose d'immaturit pour voler dans ce domaine au secours de la victoire ! C'est de cette immaturit que font preuve les idalistes : ils se flicitent trop tt d'avoir la situation bien en mains, et en mains propres. En ralit, leur philosophie lche la proie pour l'ombre. Un Valry, un Gide, un Kafka se montrent plus circonspects. Leur uvre se devrait, certes, d'tre "la dernire"; si c'tait le cas, tous les mythes s'annuleraient... Il n'est donc pas si facile de se dbarrasser du mythe : si la "fin de l'art" n'y suffit pas, la "mort de Dieu" n'est gure mieux lotie. "Seul un Dieu, confiait Heidegger au Spiegel, pourrait venir nous sauver." A quoi l'un de ses disciples, Heribert Boeder, a trouv (sans trop de mal) la rplique : "Mais le Dieu n'est-il pas dj venu ?" On comprend que les dernires lignes d'Arbeit am Mythos, ruminant la fin nigmatique du "Promthe" de Kafka, nous replongent dans le doute. "Qu'en serait-il aprs tout s'il restait encore quelque chose ajouter ?" L'"aprs tout", en dfinitive, remet "tout" - "le" Tout - en question. C'est pourquoi nous l'avons soulign. Rver, prcisment, d'en avoir fini une fois pour toutes avec le mythe, n'est-ce pas le pch mignon de l'Aufklrung ? En se demandant in fine quelles variations le "dernier mythe" serait encore capable de subir, Blumenberg n'a nullement song, certes, la forme musicale de la "variation". Mais Eero Tarasti, en se rangeant d'entre de jeu sous la frule lvi-straussienne, c'est-dire en se pliant l'exigence de scientificit dont se rclame l'anthropologie structurale, ne fait pas allgeance la seule mthodologie (d'obdience saussurienne) qu'a forge son mentor, il diversifie au maximum ses angles d'attaque pour tenir compte de la complexit multidimensionnelle du corpus tudier. Et cet clectisme, qui tranche premire vue sur le monolithisme de l'difice blumenbergien, va lui permettre d'esquiver prcisment l'objection majeure que l'on est en mesure d'adresser, au nom de l'aporie du "dernier mythe", la philosophie de l'histoire qui sous-tend le structuralisme, c'est--dire plus gnralement l'Aufklrung. Le texte de L'Homme nu, auquel Tarasti, au moins dans un premier temps, parat faire confiance, est formel : parce qu'il souscrit une conception rigoureusement rationaliste du systme et une conception rigoureusement systmatique de la raison, Lvi-Strauss se fait fort d'avoir travers intgralement l'univers du mythe. Et cette clture de l'histoire est totalement verrouille. On aurait tort d'imaginer "que toute nouvelle interprtation d'un mythe, commencer par la ntre, vienne prendre rang la suite des variantes dj connues de ce mythe... Ne s'enferme-t-on pas alors dans un cercle, chaque forme aussitt mue en contenu requrant l'infini, pour qu'il en soit tenu compte, une
82/514
autre forme ? De ce qui prcde, il rsulte au contraire que le critre de l'interprtation structurale chappe ce paradoxe, du fait qu'elle seule sait rendre compte la fois d'elle-mme et des autres. Car, en tant qu'elle consiste expliciter un systme de rapports que les autres variantes ne faisaient qu'incarner, elle se les intgre et s'y intgre sur un nouveau plan o opre la fusion dfinitive du fond et de la forme, et qui donc n'est plus susceptible de nouvelles incarnations. Rvle elle-mme, la structure du mythe met un terme ses accomplissements."(4) Comme on le voit, Lvi-Strauss n'hsite pas chausser les pantoufles de Hegel ; comme il se doit, il omet de le mentionner lorsque, quelques pages plus loin, l'heure a sonn d'un petit satisfecit : "loin d'abolir le sens, mon analyse des mythes d'une poigne de tribus amricaines en a extrait davantage de sens qu'il n'y en a dans les platitudes et les lieux communs quoi se rduisent, depuis quelque deux mille cinq cents ans, les rflexions des philosophes sur la mythologie, celles de Plutarque exceptes."(5) Cet escamotage de Hegel est-il destin donner le change, persuader le lecteur qu'il a bien affaire "de la science" et non pas "de la philosophie"? Toujours est-il que Lvi-Strauss rdite l'opration l'instant o la musique est appele la rescousse. Mais du mythe la musique, il convient que la transition se fasse la fois en douceur (hglianisme oblige : l'Aufhebung doit passer pour une "relve" plutt que pour un "dpassement"; on huilera au maximum le verrou de la dialectique, de manire en subtiliser toute trace de philosophie) et selon le canon de l'interprtation structurale (le modle suivre est cens autoriser la "fusion" - la libre changeabilit, la permutabilit - du "fond" - le sens - et de la "forme" - le signe - ; la phonologie est tout indique). Que la musique puisse ainsi servir de faire-valoir la science des mythes, cela suppose par consquent, et en conformit avec les impratifs qui viennent d'tre numrs, la fois une clture historique et un nivellement smantique, et cela dans les deux domaines. Ce qui s'nonce en ces termes : "Les mythes sont seulement traduisibles les uns dans les autres, de la mme faon qu'une mlodie n'est traduisible qu'en une autre mlodie qui prserve avec elle des rapports d'homologie. (...) Mais si on peut toujours, pratiquement l'infini, traduire une mlodie en une autre mlodie, une musique en une autre musique, comme dans le cas de la mythologie on ne peut traduire la musique en autre chose qu'ellemme, sous peine de sombrer dans le verbiage prtention hermneutique de l'ancienne mythographie et de la critique musicale trop souvent. Ainsi, une libert illimite de traduction dans les dialectes d'une langue originelle formant un univers tanche, va de pair avec l'impossibilit radicale de toute transposition dans un langage extrinsque."(6) - En somme, la boucle est boucle, le mnage a t fait : une fois limines ces scories d'un autre ge que sont, tant pour le mythe que pour la musique, les "langages extrinsques", il ne reste plus qu' formuler l'"hypothse de travail" susceptible de baliser le "champ structural" enfin dblay. Compte tenu de la coprsence des mythes et de la musique, et de
83/514
leur bipolarisation (aprs poussetage) entre "tres mathmatiques" et "langues naturelles", Lvi-Strauss suggre une axiomatisation cruciforme, dvelopper en quadrilatre : "Posons donc que les structures mathmatiques sont tout la fois affranchies du son et du sens ; et que les structures linguistiques se matrialisent, au contraire, dans leur union. Moins compltement incarnes que les secondes, mais davantage que les premires, les structures musicales sont dcales du ct du son (moins le sens), les structures mythiques du ct du sens (moins le son)."(7) Comme l'a fait observer Robert Jaulin, cela fait une charade: "Qui a du son et du sens pas de son et pas de sens du son et pas de sens pas de son et du sens" (8) Seulement, cette prsentation dmystifie d'un coup l'entreprise, dont "l'effort d'artificialit" a quelque chose d'enfantin. Et Robert Jaulin peut alors enfoncer le clou : "le sens, comme le son, ne peuvent tre pertinents par rapport euxmmes, comme "sens" ou comme "son"; que le sens ou le son puissent ou non exister stricto sensu est mineur ; ce qu'ils peuvent dire et qu'il conviendrait de leur faire dire sont les structures par lesquelles ils se dploient, et qui leur sont sous-jacentes. Il est comique qu'un structuraliste en chef, Claude Lvi-Strauss, ait pris au pied de la lettre le son et le sens, les ait chtrs, vids, rduits des mots, puis se soit imagin, partir de l, expliquer ou fournir la moindre information sur des phnomnes tels que la musique, les mythes, les mathmatiques ou les langues naturelles." (9) Eero Tarasti, rdigeant son livre en 1977, avait-il pris connaissance du commentaire de Robert Jaulin, dat de 1974 ? Sa bibliographie, pourtant immense, n'en fait nulle mention. Toujours est-il que le soin extrme avec lequel, immdiatement aprs la citation donne en exergue, il marque la fois sa dfrence et sa distance l'gard de l'auteur des Mythologiques, en ayant recours l'ambigut du mot anglais challenge (10), ce soin ne se dmentira plus au fil des pages. Il et t inconcevable qu'une recherche conduite sous l'gide de Greimas (dont Tarasti tait devenu l'lve partir, prcisment, de 1974) se dmarqut ouvertement d'une pense dont Greimas lui-mme (songeons ce remake du "quadrilatre" lvi-straussien qu'est le "carr smiotique") s'employait largir les perspectives et gommer les simplismes. De plus, sur un sujet pareil et pareille poque, le bloc lvi-straussien tait parfaitement incontournable ; si les choses ont chang, c'est Eero Tarasti , de toute vidence, qu'on le doit. Mais tout se passe comme si Myth and Music, au lieu de s'ancrer dans la tentation mono-idiste d'une formalisation aseptise, avait pris le parti de renouer avec le concret, c'est--dire d'abord avec le multiple, ou plus exactement avec la pluralit. Le choix des partitions analyses l'atteste, mme s'il est centr
84/514
sur les deux derniers sicles : loin de se cantonner dans des strotypes, l'auteur explore des lieux peu frquents, commencer par Oedipus-Rex de Stravinski et Kullervo de Sibelius, qui ont droit la fin de l'ouvrage, avec le Siegfried de Wagner, un traitement de faveur (cent cinquante pages ... ); autour de ces uvres cls, nombre de pices moins directement sollicites des mmes compositeurs font l'objet d'analyses partielles, mais tout aussi dcisives. La production d'un Liszt est galement mise contribution de faon prioritaire ; mais un Berlioz, un Glinka, un Smetana ou un Rimski-Korsakov sont loin d'tre oublis. Enfin, une galaxie de musiciens divers, de Beethoven et Brahms Schubert et Schumann, avec, en prime, des inconnus ou presque (Kajanus, Launis, Salmenhaara...), sans compter les Sud-Amricains dont Eero Tarasti s'est fait une spcialit (Villa-Lobos, ainsi que des partitions ethnographiques recueillies sur le terrain), tout cela est voqu sans le moindre a priori. On pourrait sans doute relever, propos du Bolro de Ravel, dont l'analyse pour le moins discutable de Lvi-Strauss est mentionne plusieurs reprises, quelque indulgence hors de saison ; mais la comparaison avec la Symphonie Leningrad de Chostakovitch ouvre soudain une perspective inattendue... Nous avons insist sur le caractre vari, pour ne pas dire bigarr, des illustrations musicales proposes par Tarasti. A lui seul, un tel choix est synonyme de libert. Que Messiaen soit prsent de manire substantielle, tout comme Satie et Milhaud ou Poulenc, mais que la seconde Ecole de Vienne ne figure que de faon homopathique (avec seulement le Wozzeck de Berg et l'Erwartung de Schnberg), voil qui est rvlateur non seulement des gots de l'auteur - lesquels, assurment, n'ont pas, en principe, intervenir - mais de la teneur des thses qu'il dfend. La dmarche diffre ici radicalement de celle de Lvi-Strauss, car la smiotique qu'envisage Tarasti ne consiste pas en une formalisation du vcu, mais en une pragmatique dans laquelle, selon le mot d'Herman Parret, la "raisonnabilit" importe davantage qu'un logos excluant tout pathos - ce qui requiert le dpassement de tout modle totalisateur de type structuraliste, c'est--dire ne reconnaissant que l'immanence du sens (11). A l'horizon de la problmatique, on voit dj pointer les prolgomnes ce que dsignera, vingt ans plus tard, l'expression "smiotique existentielle"(12). Loin de prtendre rduire la complexit de la confrontation du mythe et de la musique en exhibant un algorithme obtenu de manire hypothtico-dductive, Myth and Music s'attaque en premier lieu la labilit des diverses contextualisations, qu'il s'agit d'apprhender in statu nascendi et hic et nunc plutt qu'urbi et orbi. Certes, Lvi-Strauss avait fray la voie - mais n'y a-t-il pas perdu son latin ? Pour viter d'oublier le sien, Tarasti n'y va pas par quatre chemins, mais par cent, voire mille! En faisant un sort au seul Lvi-Strauss, on ne rend nullement justice l'aspect tentaculaire, sinon myriapode, du gigantesque patchwork thorique auquel se voue toute la premire partie de l'ouvrage, car les
85/514
emprunts successifs Jakobson et Vladimir Propp, ou encore Andr Jolles et aux thoriciens de l'Ecole de Tartu, constituent dans Myth and Music autant de prts court terme engageant des chafaudages momentans et par consquent taillables et retaillables merci. Cette attitude autorise des perces subites et des rtrogradations brusques, dictes par le matriau, circonstancies, bref calibres au mieux des besoins locaux - comme si chacune des partitions considres, ou mme chaque fragment, tait justiciable d'un traitement sui generis, tenant compte de ses particularits propres. De telles variations mthodologiques se laissaient seulement entrevoir chez Greimas; leur amplitude, chez son fidle disciple, a pu dconcerter quelques commentateurs, surpris par le flou apparent de certaines taxinomies. Ainsi, l'numration des "smes" deviendrait suspecte, car des "isotopies" viennent s'y mler. Mais en faire le reproche l'auteur sur le plan thorique ne constitue une objection que si l'on l'applique un texte musical prcis, lequel se rvlerait effectivement rebelle l'empitement suggr. Dans son Essai d'une philosophie du style, Gilles-Gaston Granger s'tait dj pench sur ce problme, et ses conclusions aboutissaient dbouter la suggestion exprime par Greimas d'une "smantique structurale" ente sur la mtaphore d'une "chimie du sens", laquelle appliquerait aux "effets de sens" la classification des corps isotopes labore partir du tableau de Mendeleev. Selon Granger, l'erreur de Greimas provenait de ce que la signification relevait moins de la structure de la langue, donc de la juridiction de la phonologie ou de la syntaxe, que d'une "schmatisation" visant "transmuer le vcu en une structure-objet"(13), donc de la juridiction d'une stylistique. Dans ces conditions, un lexique ne saurait tre rendu tributaire d'une planification abstraite, mais dpendrait des sriations particulires selon lesquelles s'articuleraient nos expriences vcues : d'o l'ide d'une "pluralit ouverte d'organisations simultanes du sens" (14), pluralit responsable des "quivoques, chevauchements ou doubles emplois" que l'on dcle dj chez Aristote pour peu que l'on s'intresse la stratigraphie des "pavages lexicaux" dont il est coutumier (15). Est-ce un effet du Zeitgeist, de cet "esprit du temps" qui - peut-tre - fait germer des penses identiques chez des individus spars, puisqu'ils s'ignorent, mais que rassemble leur poque ? Toujours est-il que Tarasti, en croire sa bibliographie, n'avait, lors de la rdaction de Myth and Music, lu ni Jaulin (comme on l'a dit ci-dessus), ni Granger. Et pourtant sa connivence avec le second oblige rflchir sur la connivence du second avec le premier. Car ce qui est en jeu chez l'un comme chez l'autre - et, par Zeitgeist interpos, chez Tarasti a trait, justement, la "stratigraphie" (ou, si l'on prfre, la "gologie transcendantale", selon l'expression de Merleau-Ponty) dont il vient d'tre question. On l'a vu avec Jaulin : le travail purement formel sur le mythe (que l'on tienne ou non le critiquer) doit de toute faon cder la place l'enqute structurale proprement dite, laquelle est dite "sous-jacente" la "littralit" de la
86/514
distinction du son et du sens. Or Granger, qui n'est pas moins soucieux de rorganiser la besogne smiologique, distingue, dans l'Essai d'une philosophie du style, trois niveaux ou stades du "vcu", auxquels il fait correspondre trois smiologies distinctes, soit une Smiologie I, qui concerne "le fonctionnement interne des systmes formels, en tant qu'ils renvoient virtuellement des expriences"; une Smiologie II, thmatisant "l'activit de constitution mme des systmes signifiants partir du vcu"; et enfin une Smiologie III, laquelle "ne construit pas des structures, mais essaie d'analyser et d'organiser les interprtants d'un symbolisme."(16) Dans l'optique de Granger, la Smiologie I correspond la formalisation intgrale sur laquelle Lvi-Strauss esprait fonder son systme, ou au rve "smantique" de Greimas imitant Lvi-Strauss en dcalquant Mendeleev. Mais ni l'un ni l'autre ne se sont tablis ce niveau, qui serait celui o les mythes "se pensent eux-mmes"; Greimas, qui l'a reconnu, est revenu la Smiologie II, et Lvi-Strauss, sans doute pour viter d'avoir le reconnatre, s'est auto-proclam titulaire du Savoir absolu (c'est--dire du Grand Mathme platonicien) - ce qui revenait regagner le giron de la philosophie. Comment s'y est-il pris ? En se forgeant une histoire conjointe du mythe et de la musique, de faon que le recours une image "quaternitaire" ne paraisse pas trop dplac. Ce ne serait qu'une histoire "aux ordres", et sur mesure ; il suffirait qu'on la juge vraisemblable. En arguant que le bricolage permutationnel des structures - dont Clment Rosset a pu faire tat en taxant Michel Serres de "structuralisme rustique" - existait en musique partir de l'essor du contrepoint flamand au XVe sicle, tout en se trouvant dj (depuis une poque recule) "pleinement constitu dans les mythes", on se donnait une voie d'accs vers la Smiologie I (quoi de plus "mathmatique" que le contrepoint ?) en laissant derrire soi le mlange impur (mi-matriel mi-formel) de la Smiologie II. Pour Lvi-Strauss, donc, la smiologie ou smiotique vritable ne pouvait se faire jour qu'au terme de l'effacement dialectique dict par le scnario de la mort du mythe, tant entendu que cette mort, qui signifiait non la simple disparition de ce mythe mais sa transfiguration ou sa rsurrection son Aufhebung, ne s'accomplirait qu'une fois son hritage liquid :"Avec l'invention de la fugue et d'autres modes de composition la suite, la musique assume les structures de la pense mythique au moment o le rcit littraire, de mythique devenu romanesque, les vacue. Il fallait donc que le mythe mourt en tant que tel pour que sa forme s'en chappt comme l'me quittant le corps, et allt demander la musique le moyen d'une rincarnation."(17) D'o ce constat-massue la Malraux : "Quand le mythe meurt, la musique devient mythique de la mme faon que les oeuvres d'art, quand la religion meurt, cessent d'tre simplement belles pour devenir sacres." (18) - Est-ce dire cependant que la musique a, historiquement, le dernier mot ? Mais la musique, justement, n'est pas affaire de
87/514
mots, et l'histoire n'est pas termine tant que subsiste le partage du legs mythique entre musique et roman, c'est--dire entre son et sens. La musique est donc tenue, en bonne logique, de finir par s'effacer - ou, simplement, de finir. Pour Lvi-Strauss, dont on connat la critique au vitriol contre la musique contemporaine, c'est trs prcisment ce qui advient notre poque. En s'effondrant, la musique libre les structures mythiques qu'elle avait recueillies, et cette mancipation a valeur destinale, elle s'effectue "pour que, sous la forme d'un discours sur lui-mme, le mythe accde enfin la conscience de soi."(19) La tlologie s'achve-t-elle pour autant sur la reconnaissance d'un primat de la littrature ? Mais ce serait faire rebondir le conflit entre son et sens que de le prtendre. Il faut au contraire rsoudre cette tension en achevant de la dialectiser. Sur ce point ultime, laissons la parole au commentaire superbe de Jean Greisch : "Les familiers de la Phnomnologie et de la logique hgliennes reconnaissent ici sinon la voix, du moins la musique du Concept, et comprendront par quelle sorte de ncessit l'auteur-compositeur des Mythologiques donne son oeuvre la forme d'une composition musicale !" (20) On comprend qu'Eero Tarasti se soit dmarqu de cette grandiloquence et de ses simulacres en annonant, ds la dclaration d'intentions par laquelle s'ouvre Myth and Music, son vu de ne pas s'loigner de la Smiologie II, c'est-dire de ne pas chercher annexer la Smiologie I. En revanche, et par voie de consquence, rien n'empche une enqute axe sur la Smiologie II d'empiter sur la Smiologie III... Traduisons : une fois dissip le mirage d'un code universel susceptible de rendre raison la fois du mythe, de la musique, et de leur interaction, et qui lgifre trop visiblement sur le modle hglien du savoir absolu pour ne pas paratre suspect, la dmarche structuraliste consistera bien en une comparaison mthodique entre les deux domaines, visant dgager des isomorphismes, mais sans concession d'un privilge quelconque l'ide de progrs. D'une oeuvre l'autre, et aussi bien d'un mythe l'autre, le temps est certes flch, mais le "sens" ne l'est pas, du moins selon l'acception d'un "sens unique" qui serait le "sens de l'histoire" - pas plus qu'il n'y a de "progrs" du muthos au logos, comme le prtendent les tenants de l'Aufklrung. Nous disions plus haut que la Smiologie II admettait une relative "impuret"; il est clair, pour Tarasti, qu'"il n'y a de mythe pur que le savoir pur de tout mythe" : pour lui, comme pour Michel Serres, la rationalit est dgager du rel prcisment parce qu'elle ne saurait en constituer le fond (21). Que ce fond, par l mme, ne soit pas compltement inaccessible, voil qui lgitime une Smiologie III, c'est-dire une science des signes non soumise l'obligation d'laborer des structures. Le rle de l'histoire n'tant plus assimil celui d'une assurance tous risques, la part de la contingence et des accidents cesse d'tre passe sous silence et l'hermneutique retrouve ses prrogatives avec la dignit que lui dniait LviStrauss, anxieux qu'il tait de ne pas laisser sa propre subjectivit transparatre (22).
88/514
Il n'empche que l'effort mthodologique fournir est, d'entre de jeu, aux prises avec le dlicat problme d'avoir maintenir l'quilibre entre les deux modes d'approche que dsignent la Smiologie II et la Smiologie III, savoir une qute objectivante et une qute non-objectivante (ce qui ne veut pas dire ncessairement subjectivante). C'est ce quoi s'emploie, avec une infatigable virtuosit, le Tarasti de Myth and Music. Mais c'est aussi ce qui lui permet d'excder l'ambitus lvi-straussien, en l'occurrence l'enfermement, la clture double tour bouclant le musical dans ce que nous dnommions plus haut la fonction de "faire-valoir" du mythe. A cet gard, l'usage d'une catgorie comme celle emprunte Juri Lotman et l'cole de Tartu d'"orientation vers le mythique" est instructif. La subordination de la musique au texte s'y nonce apparemment noir sur blanc. Elle dtermine, comme on s'y attend, le choix des thmes, Orphe ou Oedipe, l'archasme des moyens, modes mdivaux ou mlodies folkloriques, l'invention des genres, Gesamtkunstwerk ou pome symphonique, et jusqu' l'conomie instrumentale. Mais elle rpond en mme temps l'exigence tant historique que gographique d'une diffrenciation des appartenances - critre hermneutique - appele temprer l'automatisme auquel se condamnerait toute recherche exclusivement structurale. Rien de plus lgitime, puisqu'on vite par l l'inflation spculative et le drapage hyperbolique de la rationalit. Cependant, le structuralisme commence se lzarder. Comme dans la Pendulum Music de Steve Reich, o l'impulsion initiale est agence de manire s'amortir progressivement jusqu' ce que l'on serait tent de prendre pour une auto-annulation librement consentie, le mcanisme structural ne peut pas ne pas se gripper - et cela confre toute sa pertinence Myth and Music : une dynamique inattendue s'y fait jour, qu'il importe de ne pas sous-estimer. C'est que, tout en s'effectuant "au bnfice" du mythe, qui "n'a qu'" se laisser accompagner, en somme, par la musique, la rencontre entre mythe et musique loin de laisser le mythe intact, lui assigne une incarnation qui l'oblige voluer. La "mise en musique" de Kullervo a beau s'accomplir partir d'une "autocommunication interne" (Kasparov) par laquelle le compositeur accouple avec l'idiome wagnrien telle lgende du Kalevala, celle-ci sort transforme de l'opration. Et symtriquement, le "style" de Sibelius ne sera jamais plus tout fait le mme. Cependant, le smioticien ne l'entend pas exactement de cette oreille. Pour lui, la structure narrative utilise, avant tout mixage, relve d'une grammaire distributive commune un ensemble de mythes, et dont l'imperium s'exerce de faon discrtionnaire sur l'usager en lui dictant non seulement le mode de lecture adopter mais la procdure transformationnelle suivre pour que la mayonnaise finisse par prendre et qu'un sens - une saveur - jaillisse. Et la musique est loge la mme enseigne - mutatis mutandis...
89/514
Pourtant, un grain de sable risque d'enrayer le bon droulement de cette "parthnogense" de l'orthodoxie : si un rcit, pour tre cout et compris, doit pralablement recueillir l'assentiment de l'ensemble des usagers, l'identit du muthos et du logos n'est qu'un faux-semblant, un simple effet de rhtorique destin lisser les asprits pour faire taire toute diffrence, tout particularisme qui risquerait de porter atteinte l'homognit ambiante. Museler les mythes par linguiste/ethnologue interpos revient promouvoir leur lisibilit. Mais s'acquitter, ce faisant, d'une mission "pacificatrice" dont le bnfice sera tir par le commanditaire, on court le risque de transformer les diffrences en diffrends. Quelle garantie en effet pourrait-on exiger d'un colonisateur, dsireux par hypothse de momifier la culture de ceux qu'il exploite afin de mieux les dominer ? Epingler un mythe dans les rgles de l'"art", voil bien sr l'activit suspecte-type, au regard du colonis jaloux de son indpendance ! - La remonte structuraliste du sens au signe ne peut-elle cependant qu'tre mal interprte ? Une pragmatique communicationnelle comme celle d'Habermas ou d'Apel estime pouvoir s'en remettre au consensus, c'est--dire un principe d'autorflexivit, pour fonder en raison l'objectivit de l'investigation et dissiper les malentendus provenant d'un choix critriologique discutable. On devrait, par le seul recours l'argumentation et la discussion, rsoudre les conflits dans l'uf, avant qu'ils n'clatent : si les mythes affichaient au grand jour l'innocuit de la logique qui les structure, les batailles cesseraient faute de combattants ! A une telle tentative de sauvetage, qui s'efforce de dculpabiliser la modernit en lui restituant sa virginit communicationnelle perdue, comment ne pas objecter qu'elle retombe dans l'aporie blumenbergienne du "dernier mythe"? Car la totalit qu'elle vise ne disculperait le "travail sur le mythe" qu'en le dtotalisant, en le ddouanant de son totalitarisme, de son infodation inconditionnelle la discursivit, et finalement au Concept. On en revient Hegel, et au "travail du ngatif", vecteur, dans les Cours sur l'esthtique, de la soi-disant "mort de l'art"(mais qui n'est mortifre qu' l'intrieur du systme); en regard, Eliane Escoubas fait tat d'une "usure du ngatif" (23); la "science de l'art", crit-elle, "ne peut se constituer que lorsque l'art est "chose rvolue", "chose du pass". Pourquoi ? Hegel le dit : "le pass n'appartient qu'au souvenir, et le souvenir procde dj lui-mme l'enveloppement des personnages, vnements et actions dans le vtement de l'universalit, travers lequel les particularits extrieures et contingentes singulires ne transparaissent pas." (...) Alors, le "srieux vritable" auquel Hegel veut nous conduire reste-t-il l'art, ou bien est-ce la science de l'art ? Et que reste-t-il de l'art dans la science de l'art ?" (24) - De mme, on l'a vu, Blumenberg, en montrant que si l'ide d'une "mort du mythe" est elle-mme un (autre) mythe, la rduction du mythe une discursivit "tautgorique" la Schelling est intenable, Blumenberg, donc, coupe Hegel et Habermas l'herbe sous le pied afin de frayer la voie l'allgorie et la mtaphore, c'est--dire la crativit du mythe, ce qu'il nomme une navigatio vit (25).
90/514
Nous sommes prsent mieux en mesure d'aborder le dsenclavement qu'opre, en s'aidant de la musique, Eero Tarasti. Sa trajectoire le conduit dans les parages du troisime des ouvrages-phares voqus au dpart, La Condition postmoderne de Jean-Franois Lyotard; mme si les questions traites et les mthodes suivies diffrent de faon radicale, des convergences soudaines donnent rflchir, qui mritent, semble-t-il, d'tre verses au dossier de la problmatique contemporaine des relations mythe/musique, car la modernit, troisime terme de notre intitul, s'y trouve mise "en examen". Reprenons l'exgse que propose Tarasti de la Kullervo-Symphonie. S'y atteste l'appartenance une parole situe et date, celle du Kalevala ; mais l'analyse se diffracte immdiatement en un foisonnement d'hypotextes et de mtatextes embots, dont la complexit "sursature" le mythe. Quand au XIXe sicle la Carlie fut leve au rang de parangon du nationalisme culturel finnois, il n'existait en Finlande aucun art constitu, et les coutumes locales, que leurs propres usagers, en s'duquant, avaient appris juger exotiques, eurent se mesurer avec les diverses strates culturelles soit rgionales, soit supranationales, prises selon les cas comme modles ou comme repoussoirs, et dont il fallait tenir compte lors de l'laboration de nouveaux syncrtismes, puisque chacune avait un sens son niveau. L'appartenance d'un peintre comme Gallen-Kallela, d'un dramaturge comme Erkko, d'un pote comme Eino Leino, l'"esprit" de renouveau de la culture carlienne, est synonyme d'une appropriation slective non seulement des archasmes ambiants, mais des enjeux de leur rcriture. Rien d'tonnant, donc, ce que Tarasti, qui s'attache, avec le zle d'un bndictin, dmler l'cheveau carlien, tienne en souligner le caractre profondment ambigu. Ne rejoint-il pas en cela certains des attendus de la "postmodernit" selon Lyotard ? L'ide peut sembler paradoxale : elle fait bon march de la chronologie. Et les "mtarcits" dont Lyotard entonne le Requiem se situent sur un tout autre plan que le Kalevala, mme par de tout son cortge de "mtatextes". Nanmoins, il faut bien admettre que "postmodernit" doit son prfixe d'tre d'abord le superlatif de la "modernit"; or que pourrait bien dsigner pareil superlatif, sinon un mouvement conatif de modernisation ? Chez un partisan de la doctrine romantique de l'veil des nationalits comme Zachris Topelius, ou chez celui qui fut, avant Busoni, le matre de Sibelius, Martin Wegelius, la modernit est un idal raliser, et cette ralisation ne s'accomplira que par une surenchre ; ce qui les motive, c'est la conviction que les Finnois se doivent de n'tre pas moins modernes que leurs voisins. Mais ne reconnat-on point ici le creuset mme de ce que Grgory Bateson a tudi sous les espces, tantt exotiques comme en Nouvelle-Guine, tantt actuelles comme le Trait de Versailles, de la schismogense ? Et qu'est-ce que la schismogense, sinon le dissensus saisi sa source, dont Lyotard fait le nerf de son argumentation ?
91/514
Quant la chronologie, elle ne constitue nullement un obstacle incontournable : ce sera, dans les crits ultrieurs de Lyotard, pralablement la modernit, et en prlude toutes les avant-gardes, que la postmodernit sera appele intervenir - soit l'ore du XXe sicle; voire plus tt, dans la seconde moiti du XIXe sicle. En tout tat de cause, la description du "lien social" dont l'esquisse est propose au chapitre 5 de La Condition postmoderne fait bel et bien cho aux proccupations tarastiennes touchant les prliminaires carliens de la KullervoSymphonie. La "dcomposition des grands Rcits" laquelle nous assistons ne saurait entraner d'aprs Lyotard cette "atomisation" des sujets "lancs dans un absurde mouvement brownien" que croit pouvoir diagnostiquer un sociologue comme Baudrillard. Au contraire, pour peu que l'on se libre de "la reprsentation paradisiaque d'une socit "organique" perdue", le sujet apparat comme minemment sociabilis ; "pris dans une texture de relations plus complexe et plus mobile que jamais", il ne saurait s'prouver "dnu de pouvoir sur ces messages qui le traversent en le positionnant, que ce soit au poste de destinateur, ou de destinataire, ou de rfrent." En fait, il ne cesse de se mouvoir, d'osciller d'un poste l'autre. Et Lyotard d'introduire le dissensus : "le systme peut et doit encourager ces dplacements pour autant qu'il lutte contre sa propre entropie et qu'une nouveaut correspondant un "coup" inattendu et au dplacement corrlatif de tel partenaire ou de tel groupe de partenaires qui s'y trouve impliqu peut apporter au systme ce supplment de performativit qu'il ne cesse de demander et de consumer." (26) Ds lors, l'"agonistique" est partout prsente. Le consensus habermassien ne sera jamais qu'un vu pieux. Ce que rcuse par consquent Lyotard, c'est l'abstraction qui consiste faire main basse sur l'ide de progrs en se contentant d'riger en paradigme dominant la communication gnralise. Une telle normalisation prennise la violence sous couleur d'"achever" la modernit. Mais la lgitimation laquelle elle prtend, et qui est cense garantir sa scientificit, vaut d'tre confronte avec celle dont se rclame, en d'autres temps et lieux, le "savoir narratif" attest au niveau du mythe. Une telle comparaison peut nous aider comprendre "comment se pose aujourd'hui, et comment ne se pose pas, la question de la lgitimit." Elargissons en effet les perspectives : la "science", l'vidence, n'est qu'un "sous-ensemble" de la "connaissance", laquelle regroupe les "noncs dnotatifs", c'est--dire dcrivant des objets ; la "connaissance" son tour rassemble, en sus des noncs "dnotatifs", des noncs "prescriptifs", "valuatifs", etc. - et donne lieu divers "savoirs" (savoir-faire, savoir-vivre, savoir-couter...), dont la congruence dfinit, au del des comptences propres un individu, le degr d'acculturation d'une collectivit, mesurable selon des critres "doxiques" (27), c'est--dire coutumiers. Le rapport entre les modes de lgitimation affrant aux diffrents types d'noncs, pour variable qu'il soit selon les poques et les cultures, n'en offre pas moins l'analyse certaines constantes
92/514
susceptibles de rsister un bouleversement pistmologique majeur affectant les dimensions mmes du champ de la recherche. Sur ce point, La Condition postmoderne, dont le propos concerne l'conomie de "socits dveloppement rapide", ne s'autorise pas le moindre drapage. "L'ide mme de dveloppement, explique Lyotard, prsuppose l'horizon d'un non-dveloppement, o les diverses comptences sont supposes enveloppes dans l'unit d'une tradition et ne se dissocient pas en qualifications faisant l'objet d'innovations, de dbats et d'examens spcifiques." (28) Et la phrase qui suit immdiatement confirme au pas de course ce constat, en prenant soin d'voquer tour tour, mais de faon neutraliser ce qui les spare, les trois principales directions de pense auxquelles a donn lieu, au XXe sicle, le dbat centr sur le couple muthos/logos : "Cette opposition n'implique pas ncessairement celle d'un changement de nature dans l'tat du savoir entre "primitifs" et "civiliss", elle est compatible avec la thse de l'identit formelle entre "pense sauvage" et pense scientifique, et mme avec celle, apparemment contraire la prcdente, d'une supriorit du savoir coutumier sur la dispersion contemporaine des comptences."(29) On a reconnu, bien videmment, les trois noms auxquels il est ici fait allusion - soit respectivement Lucien Lvy-Bruhl (du moins celui de La Mentalit primitive), Claude Lvi-Strauss, et Robert Jaulin. Or il s'agit des trois "tentations" dont nous avons esquiss l'impact sur la trajectoire du Myth and Music d'Eero Tarasti... Semblable connivence n'a rien, certes, qui puisse surprendre ; que ce choix se soit impos au mme instant nos deux auteurs (avec la rserve que nous avons mentionne en ce qui concerne Jaulin, non cit chez Tarasti), quoi de plus naturel ? - Mais le recoupement mrite d'tre soulign au prorata de l'effet de miroir qu'il suscite : de part et d'autre, on se trouve bien en terrain commun, et ce terrain (qui ne requiert nullement l'identit des deux parcours venir) se prsente d'emble comme musical. Ne nous y trompons pas : les pages que consacre Lyotard la "pragmatique du savoir narratif" semblent dvolues des considrations d'ordre exclusivement textuel, puisqu'elles situent explicitement le dbat au niveau du "fait" que constitue, d'aprs l'auteur, la "forme narrative". Cependant, les deux premiers "sens" du rcit, "forme par excellence de ce savoir", o il est trait d'une part des "formations" (Bildungen), et d'autre part des "jeux de langage", seront expdis raison d'un paragraphe chacun. En revanche, Lyotard abat ses cartes ds lors qu'entrent en lice les troisime et quatrime volets de l'enqute, qui portent sur la "transmission des rcits" et leur "incidence sur le temps". L'interrogation prend ici toute son ampleur : le musical s'y dploie dans sa plnitude, saisie - sur un mode particulirement incisif - l'instant prcis de son effectuation (Lyotard dit : de sa "performance") en tant que rite, soit lorsqu'il n'est plus (ou pas encore) question de le disjoindre de son "accompagnement" mythique, verbal ou vocal.
93/514
L'extrme compacit des formules l'aide desquelles Lyotard rend compte des bnfices didactiques ou initiatiques tirer des Bildungen (qui nous renseignent sur les critres de comptence en vigueur dans le groupe considr, ainsi que sur les modalits d'valuation des "performances"), et l'extrme parcimonie dont tmoigne l'inventaire express des noncs (dnotatifs, dontiques, interrogatifs, valuatifs) composant le "tissu serr" des rcits - toute cette litote voue les deux premiers paragraphes un rle introductif, sans doute, au regard de ce qui va suivre. Mais il n'est pas interdit d'en interprter la brivet comme manifestant justement une prise de cong vis--vis des contenus strictement "langagiers" de la mytho-potique elle-mme, puisque ce qui suivra aura pour but de dvoiler, autant que faire se pourra, l'conomie intgrale de la confrontation langage/musique telle que l'accomplit la "performance" rituelle. Au raccourci prs, la dmarche lyotardienne est mettre en parallle avec celle de Tarasti, dont elle constitue la contre-preuve loquente. Car le projet tarastien s'inscrit dans le prolongement de l'tude de Charles Boils sur la substitution du musical au mythique dans les textes rituels des Indiens Tepehuas (1973), la manire exacte dont procde Lyotard axant sa pragmatique sur le Dit des vrais hommes compil en 1977 par Andr-Marcel d'Ans, et dans lequel s'ouvre la mme problmatique, ceci prs qu'elle innerve un corpus distinct, la transcription de soixante rcits, contes et lgendes issus de la tradition orale des Indiens Cashinahuas (30). On ne saurait videmment mettre sur le mme plan le travail de Boils, dont l'rudition laisse pantois, et celui d'Andr-Marcel d'Ans, soucieux d'viter "l'cueil de ces ditions savantes qui, trop souvent, sous couleur de "fidlit au texte", n'offrent de l'art des conteurs indiens qu'une vision la fois pdante et balbutiante" (31) - pas plus qu'on ne se risquera estomper la diffrence entre une perspective rsolument musicologique comme celle d'Eero Tarasti et une approche philosophique " part entire" comme celle de JeanFranois Lyotard. Nanmoins, peut-tre faut-il se rappeler que Tarasti avait, bien avant d'avoir lu Boils , entrepris de traduire en langue finnoise Sein und Zeit ; et qu'au mme ge, Lyotard suivait les cours de Jean Beaufret au Lyce Condorcet. N'taient-ils pas prdisposs - chacun de son ct, et sa faon par une certaine tournure d'esprit, scruter les arcanes de ce que Mikel Dufrenne a tudi, dans le sillage (mais non tout fait dans la mouvance) de Lvy-Bruhl et Charles Krnyi, sous la dnomination de "mentalit primitive" (32)? Ds son titre en effet, la recherche de Boils donne penser. Le traducteur a cru devoir rendre l'anglais thought-songs par "chants instrumentaux", "pour conserver, dit-il, l'ide que les mlodies joues par les violonistes Tepehuas vhiculent une signification sans le recours aux mots" - et quitte perdre "l'ambigut smantique de thought, qui connote aussi le caractre religieux des chants". (33) A quoi fait cho, dans le "Prire d'insrer" du Dit des vrais hommes, l'affirmation d'Andr-Marcel d'Ans selon laquelle la "vulgate romanesque" des Cashinahuas de la fort amazonienne "coexiste et se
94/514
compntre avec le sacr des chants initiatiques, interprts en une langue sotrique mieux faite pour tre mdite que comprise linguistiquement." (34) L'entrelacs de la narrativit "laque" et de la mditation "sacre" dbouche apparemment sur l'intraduisible, ou du moins sur l'incomprhensible. Faudra-t-il de ce fait conclure une absence de sens ? Le terrain de l'ineffable est assurment glissant. Mais on se tromperait du tout au tout - c'est le cas de le dire - si l'on croyait les Cashinahuas enliss dans une quelconque irrationalit, ou un "mysticisme" dans l'acception pjorative du terme. La ralit est, bien entendu, un peu plus subtile, et s'en approcher revient, ici encore, surmonter quelquesuns des fantasmes de notre modernit, en commenant par changer de lexique. On le voit par exemple lorsqu'on se pose la question de l'ordonnance des rcits. De l'avis - seul autoris... du praticien qui les a recueillis, il faut absolument renoncer, sauf leur faire violence, les intgrer "en une sorte de bible, qui les engloberait tous au titre d'pisodes dans un vaste rcit mythique pouvant se lire du dbut la fin. (...) Chaque rcit, bien au contraire, suppose la connaissance latente de tous les autres, et c'est une lecture simultane qu'il conviendrait d'en faire."(35) Le slogan lyotardien de la postmodernit comme "incrdulit l'gard des mtarcits" ne prend-il pas ici sa source ? Mieux vaudrait, si l'on persiste croire dans les "illusions du progrs" (c'est--dire dans les bienfaits de la chronologie), proscrire tout travail sur le terrain ! - De mme, lorsqu'on dcouvre, au dtour du travail de Boils, que les paroles d'accompagnement ont bien t ajoutes aprs coup, car la transmission de signifis s'effectuait dj au niveau de la "performance" rituelle, il est permis de rver comme l'a fait Eero Tarasti d'une historicit "cyclique", et, partant, d'une archologie susceptible de dgager les "niveaux diffrents du discours" auxquels la communication fait appel. Dans cette perspective, la dcision de recourir une grammaire transformationnel le "pour montrer comment le code smantique se greffe sur les divers types de motifs mlodiques et rythmiques" est de bonne guerre ; elle se justifie du fait qu'une bonne partie des textes de supplment "prsente des renseignements que le Tepehua connat dj et forme un contexte subliminal qui est automatiquement li la musique des rites."(36) Ce "contexte subliminal" des Tepehuas n'est-il pas rapprocher de la "connaissance latente" l'uvre chez les Cashinahuas ? Afin de couper court en ce domaine toute spculation sur le degr d'"irrationalit" en jeu, laissons la parole Boils, dont la conclusion "sonne" de faon trs "postmoderne" : "Les Tepehuas ont un but pratique en utilisant les mlodies avec un sens dfini. Ils ont labor une mthode pour transmettre par signes beaucoup d'information avec une belle conomie d'effort. Cette communication sans paroles libre le prtre pour qu'il puisse se consacrer d'autres devoirs. La musique de rite assure que tous ceux qui sont prsents sont informs et participent correctement chaque partie de la crmonie. Aussi, ces chants provoquent une attitude d'adoration, augmentent l'exprience motionnelle, et aident accomplir le "dpassement des choses".
95/514
Pour quelques hauteurs sonores parpilles dans un segment temporel restreint, c'est impressionnant d'efficacit." (37) Pas de mtarcits, donc, mais une prolifration de microrcits, voil ce qu'offre la proto-musique rituelle sur le fond de laquelle "s'enlvent" les rcits de plus grande amplitude, comme les "formes" de la Gestaltpsychologie"s'enlevant" sur un "fond" prsum indtermin, mais dont l'analyse peut ventuellement faire ressortir le caractre "distingu": de cette image-princeps drive la conception tarastienne de la narrativit musicale telle qu'elle se profile dans Myth and Music. Dans le magnum opus venir - la Theory of Musical Semiotics de 1994 (38) - Eero Tarasti, conjuguant Greimas avec Propp, fournira une version plus labore de cette thorie, en poussant plus avant le thme d'une narratologie "stratigraphique". Il s'agira en effet de prciser les limites heuristiques d'une investigation qui risquerait de tourner vide si elle s'universalisait, en devenant, telle la grenouille de la fable, aussi grosse que le buf. En marquant avec plus d'exactitude le champ de comptence de l'enqute narratologique, on prvient son clatement, et cela permet de faire droit la problmatique des musiques indtermines "quant la performance" (Cage), ou de l'arte povera (d'Erik Satie Arvo Prt), bref la mouvance minimaliste de la postmodernit. Qu'il puisse exister des musiques du "non vouloir", c'est--dire anti-narrativistes (et non pas "non narratives" seulement), ce constat a en somme valeur de contre-preuve : il corrobore l'intuition, l'Einfhlung, ou si l'on prfre l'"abduction" au sens de Peirce, qui balise le territoire narratif en explicitant le statut de la Gestalt qui en dessine les contours. Car cette Gestalt est bel et bien une Gestaltung, une "organisation formatrice" et non pas seulement une "forme"."La thorie de la Gestaltung, disait Paul Klee, se proccupe des chemins qui mnent la Gestalt. C'est la thorie de la forme, mais telle qu'elle met l'accent sur la voie qui y mne."(39) Autrement dit, pas de forme digne de ce nom, c'est--dire capable d'uvrer, de se mettre l'ouvrage pour uvrer, qui ne soit gense : selon Klee, Werk ist Weg, "uvre gale voie". La formule-clef du peintre Klee ne vaut pas seulement pour la peinture : le gnie de Tarasti consiste la transposer de l'espace au temps, de la peinture la musique ; et Myth and Music fait plus qu'amorcer ce transfert - il en fournit l'impulsion.
96/514
Notes : 1. Cf. Donald Jay Grout, A History of Western Music, New York, 1962, p. 699 ; cit par Carl Dahlhaus, Grundlagen der Musikgeschichte, Kln, Musikverlag Hans Gerig, 1967 (chap. II). 2. Cf. respectivement Eero Tarasti, Myth and Music, The Hague, Mouton ; Hans Blumenberg, Arbeit am Mythos, Frankfurt am Main, Suhrkamp et Jean-Franois Lyotard, La Condition postmoderne, Paris, Ed. de Minuit. Ces trois ouvrages ont effectivement paru la mme anne (1979). Toutefois, Myth and Music, dont le manuscrit est dat de dcembre 1977 a fait l'objet d'une pr-publication sous les auspices de la Finnish Musicological Society (Acta Musicologica Fennica n11, Helsinki, Suomen Musiikkitieteellinen Seura, 1978). 3. Cf. Robert M. Wallace, "Blumenberg's Third Way : Between Habermas and Gadamer", in Thomas R. Flynn and Dalia Judovitz (ed.), Dialectic and Narrative, Albany, SUNY Press, 1993, p. 185-195. 4. Claude Lvi-Strauss, L'Homme nu (Mythologiques IV), Paris, Plon, 1971, p. 561. 5. Lvi-Strauss, op. cit., p. 572. 6. Lvi-Strauss, op. cit., p. 577. 7. Lvi-Strauss, op. cit., p. 578. 8. Robert Jaulin, La Paix blanche, Introduction l'ethnocide, t. II (L'Occident et l'ailleurs), Paris, U.G.E., Coll. 10/18, 1974, p. 156. 9. Jaulin, op. cit., p. 155. 10. Eero Tarasti, op. cit., p. 9. 11. Cf. Herman Parret, L'Esthtique de la communication, L'au-del de la pragmatique, Bruxelles, Ed. OUSIA, 1999, p. 7. 12. Mieux vaudrait, peut-tre, parler de "smiotique existentiale", dans la mesure o Eero Tarasti, prsentant un premier tat de sa rflexion ce sujet, s'est dfendu de vouloir renouer avec une quelconque "philosophie existentialiste". Mais il rditait, ce faisant, le geste clbre de la dngation heideggerienne qui a, comme on sait, intim aux
97/514
commentateurs d'avoir user, sans reculer devant ce qui sonne en franais comme un nologisme, de l'adjectif "existentiel" ds lors qu'il s'agissait de qualifier les "existentiaux" de Sein und Zeit. Dans sa communication de novembre 1996 au Cinquime Congrs sur la signification musicale (Bologne), Tarasti s'est explicitement rfr Heidegger pour interprter le concept de "situation" dans le sens de l'In-der-Welt-sein. Eu gard au fait que son propos renvoie d'autre part Peirce et William James, la confrontation de Heidegger avec le pragmatisme, qui a fait l'objet d'un dbat aux Etats-Unis, ne peut aujourd'hui que rebondir.(Cf. Mark Okrent, Heidegger's Pragmatism, Ithaca, N.Y., Cornell University Press, 1988, et le texte capital d'Eero Tarasti : "Signs as Acts And Events, An Essay on Musical Situations", in Gino Stefani, Eero Tarasti and Luca Marconi, Musical Signification, Between Rhetoric and Pragmatics, Acta Semiotica Fennica VI, Bologna, C.L.U.E.B., 1998, p. 39-62). 13. Gilles-Gaston Granger, Essai d'une philosophie du style, Paris, Armand Colin, 1968, p.141. 14. Granger, op. cit., p. 186. 15. Granger, La Thorie aristotlicienne de la science, Paris, AubierMontaigne, 1976, p. 11. 16. Granger, Essai d'une philosophie du style, cit., p. 141. 17. Lvi-Strauss, op. cit., p. 583. 18. Lvi-Strauss, op. cit., p. 584. 19. Lvi-Strauss, op. cit., ibid. 20. Jean Greisch, "Versions du mythe", in Philosophie 2, Le Mythe et le symbole, Facult de Philosophie de l'Institut Catholique de Paris, Beauchesne, 1977, p. 118-119. 21. Michel Serres, en soulignant sa formule, prcise qu'il "s'agit peu prs d'un thorme" (cf. La Traduction, Paris, Ed. de Minuit, 1974, p. 259). 22. Raymond Court s'est attach, dans Le Musical (Paris, Klincksieck 1976, p. 295 sq.), dpister les failles (ou lapsus...) qui laissent entrevoir, sous le masque d'un "positivisme intransigeant et hautain", l'ebullitio d'une "passion mal contenue" (p. 295-296) ; mais il lui faut vite dchanter (p. 299-300) : Lvi-Strauss n'est pas Nietzsche. Reste lucider la
98/514
signification des "failles": jusqu' quel point ne sont-elles pas intentionnelles ? Et de quoi la "subjectivit" lvi-straussienne est-elle son tour le masque ? Nietzsche ne se serait srement pas priv de poursuivre l'enqute... 23. Cf. sa remarquable analyse de la "perte de dynamique" dont le passage la "science de l'art" est probablement le symptme :"Hegel et les fondements de la Kunstwissenschaft : la mort de l'art ou l'usure du ngatif ?", in Dossier : Problme de la Kunstwissenschaft, La Part de l'il, n15-16, 1999-2000, p. 53-61. 24. Eliane Escoubas, loc. cit., p. 61. 25. Cf. Hans Blumenberg, Schiffbruch mit Zuschauer, Paradigma einer Dasein-metapher, Frankfurt am Main, Suhrkamp, 1979. Ce livre, consacr l'exgse des lgitimations et dlgitimations de la navigatio vit au fil des poques, prolonge les dveloppements d'Arbeit am Mythos : ds lors que le "spectateur" (Zuschauer) est "embarqu" (au sens pascalien), il subit le "naufrage" (Schiffbruch); c'en est fini du Suave mari magno... de Lucrce, car l'quivoque de la modernit pse dsormais sur sa destine (laquelle personnalise irrmdiablement le Fatum). Nous ne croyons plus en nos mythes - mais cela nous dispense-t-il de la "mtaphore absolue" qu'est la navigatio vit ? - On est ici au plus prs, semble-t-il, des perspectives qu'ouvre de nos jours un officier de marine devenu philosophe, Michel Serres : "L'ensemble de nos esclavages tient peut-tre ceci qu'il y a toujours eu quelqu'un pour nous faire croire que le rel est rationnel. Et c'est sans doute cela, le pouvoir. Quelqu'un pour nous faire croire que le voyage d'Ulysse, d'le en le, parmi les typhons, les clameurs, la bonace, est mythique. Le mot rvolution, pour qualifier ce nouveau, cet ancien bouleversement du savoir, est impropre, puisque c'est un mot d'ordre, cet ordre du cosmos qui tourne lentement au-dessus de nos ttes, c'est un mot de systme. Non Ptolme, non Copernic." (Cf. Michel Serres, La Distribution, Herms IV, Paris, Ed. de Minuit, 1977, p. 11). Qu'il se rvle ncessaire, sans pour autant perdre la raison, de reconnatre la rsistance du rel, c'est--dire aussi l'irrductibilit de certaines mtaphores, et par l de redfinir nos stratgies de lgitimation, c'est tout le problme de Tarasti ; et, plus gnralement, l'enjeu de la postmodernit. 26. Jean-Franois Lyotard, La Condition postmoderne, cit., p. 31-32.
99/514
27. Jean Beaufret, que cite Lyotard p. 37, aimait rappeler qu'il convient de rattacher l'"opinion" tout jugement euphorisant devenu dogme : ainsi en va-t-il de la doxa theou (la "gloire de Dieu"). 28. Lyotard, op. cit., p. 37-38. 29. Lyotard, op. cit., p. 38. 30. Andr-Marcel d'Ans, Le Dit des vrais hommes, Paris, U.G.E., 1978. 31. A.-M. d'Ans, op. cit., quatrime page de couverture. 32. Cf. Mikel Dufrenne, Jalons, La Hayes, Martinus Nijhoff,1966,127-149. 33. Dominique Sales, note 1 sa traduction de "Tepehua Thought-Songs" (article de Charles Boils paru dans Ethnomusicology, XI, 3, septembre 1967, p. 267-292), publie sous le titre "Les chants instrumentaux des Tepehuas", Musique en jeu, n 12, Paris, Ed. du Seuil, oct.1973,81-99. 34. A.-M. d'Ans, op. cit., ibid. 35. A.-M. d'Ans, op. cit., p. 52. 36. Boils, loc. cit., p. 84. 37. Boils, loc. cit., p. 99. 38. Bloomington (Indiana University Press); trad. fr. Smiotique musicale, Limoges, MULIM, 1996. 39. Paul Klee, Das bilderische Denken, Schriften zur Form- und Gestaltungslehre, herausg. von Jrg Spiller, Basel,1950, S. 17.
100/514
1 - Les quelques rflexions que l'on propose ici sont parties de l'affirmation de Jean-Franois Lyotard selon laquelle est narrative toute forme o le mtre l'emporte sur l'accent, de telle sorte que le temps y expdie les priodes l'oubli (1). Dans La condition postmoderne, Lyotard insiste sur ce qu'il dnomme la "fonction lthale du savoir narratif" : la "rfrence des rcits" y est toujours contemporaine de "l'acte de leur rcitation" (2) ; ds lors, "le temps cesse d'tre le support de la mise en mmoire et devient un battement immmorial" (3). Cette thse intresse tout particulirement le musicien. D'abord, Lyotard lui-mme se rclame de certaines musiques contemporaines (autant que de musiques "ethniques") pour constater qu'elles tentent aujourd'hui de "retrouver ou du moins approcher" ce "savoir fort commun" que vhicule la narrativit ; et par l, il rejoint la conception gadamerienne de l'oeuvre d'art temporelle. Pour Lyotard comme pour le Gadamer de Vrit et mthode, tre, pour l'oeuvre, c'est tre-jou ou tre-reprsent ; et de mme que la fte n'existe qu' tre clbre, l'oeuvre n'est elle-mme, donc elle n'est toujours la mme, qu'en demeurant, par l'irrductible singularit de son apparatre, incommensurable ce qui a t et ce qui sera; en sorte que son identit est temporelle en un sens profond; elle consiste dans la libration des trois dimensions du temps l'une par rapport l'autre, chacune des trois - pass, prsent, futur - n'existant que par son appartenance l'intensit de prsence du jeu ou du rcit. L'oeuvre, axe sur la prsence - l'"acte prsent", dit Lyotard ; la "contemporanit", dit Gadamer -, dploie une temporalit " la fois vanescente et immmoriale" (4). En second lieu, dans la mesure o le "prsent" de la pragmatique narrative selon Lyotard entrane "l'identit de principe de toutes les occurrences du rcit" (5), on peut se demander s'il ne dbouche pas sur l'avnement - l're "postrenaissante" que dcrit le musicologue amricain Leonard B. Meyer (6), et qui n'est pas sans rappeler la "postmodernit" selon Lyotard - d'une stase gnralise, ou si l'on prfre d'une potique de l'indiffrence, favorise par l'mergence de musiques non-tlologiques et non-hirarchiques, "exprimentales" au sens de Michael Nyman (7) ou "transcendantalistes" dans l'acception de Meyer (8). De quoi s'agit-il ? Ds lors qu'un compositeur choisit de rcuser toute imposition de relations entre les sons qu'il utilise, tout ce qui compte pour l'auditeur est l'apprciation de chaque son pour lui-mme. La prolifration des particulars, des singularits diffrentielles, empche de flcher le temps : celui-ci se rsume en une simple coexistence de ses dimensions au
101/514
sein d'un "prsent omni-englobant, mais fluctuant" (all-encompassing, but fluctuating, present), lequel renoue en somme avec l'immmorialit de la "stagnation" (steady state) ou de l'"absence de climax" dont un Gregory Bateson ou un Colin McPhee ont jadis montr qu'elles taient typiques de l'ethos des musiques et des styles de vie Bali - tout comme aujourd'hui des chercheurs comme Annie Montaut dgagent des homologies entre dhrupad de l'Inde et musiciens rptitifs d'Occident (9). La conclusion de Meyer est que "l'poque venir (si d'ailleurs nous n'y sommes pas dj) sera une priode de stase esthtique, que caractrisera non pas le dveloppement linaire et accumulatif d'un style fondamental unique, mais la coexistence fluctuante et dynamique, quoique non volutive, d'une multiplicit de styles compltement diffrents." 2 - L'enjeu d'une confrontation l'issue de laquelle Meyer apporterait une contre-preuve la thse de Lyotard est donc la fois celui du mythe de la prsence et celui de la prsence du mythe. Nul ne le sent mieux que le compositeur Franois-Bernard Mche, aux yeux de qui le mythe, faute de se ractualiser, n'est que "rcit et ce titre simple objet d'rudition ou de curiosit enfantine" (10). La contemporanit de la "rfrence des rcits" et de leur "rcitation" selon Lyotard - le "mme" de la fte selon Gadamer - ou la stasis englobante et non-linaire des trois dimensions du temps selon Meyer introduiraient donc une narrativit premire, jadis sans doute plus ou moins masque, mais en ralit latente en toute musique, et aujourd'hui rvle dans le mouvement de remythisation qui s'est empar, depuis John Cage et Harry Partch, depuis Edgard Varse et Olivier Messiaen, depuis lannis Xenakis et Alvin Lucier, de la cration musicale non acadmique, non srielle, dsenclave et libratrice l'endroit des idologies et de la rentabilit - bref de ce que Lyotard appelle la "lgitimation par la performativit" (11). En d'autres termes, il n'a jamais exist de musique "pure" . Ou plus exactement, nous n'avons jamais labor que des les ou flots de rationalit comme si le bruit de fond n'avait t thmatis que pour mieux occulter le bruit de forme. Mche le dit fort bien : "Le mouvement rducteur de la prise de conscience, qui consiste tailler dans le flou des phnomnes quelques avenues balises par les concepts et par le langage, nous a entrans considrer la pense mythique selon ces perspectives dgages et par l mme rassurantes. Trop persuads que la raison a historiquement vinc le mythe, et que le progrs de l'humanit en dpend, nous oublions que le mythe a d'avance interprt la raison, et qu'il la "voit venir" de loin (...) : l'informe a d'avance dpass les formes que nous dcoupons" (12). Et l'cho de la "multiplication des styles" selon Meyer rsonne chez Mche: "Je m'tonne que si peu de compositeurs soient ouvertement polythistes, alors que la recherche monothiste de la formule a si manifestement chou, pour laisser place au pluralisme des modles" (13). 3 - Sont videmment justiciables de la clause de narrativit que dgage Lyotard les "interminables mlopes" des contes cashinahua tudis nagure par
102/514
Andr-Marcel d'Ans, "transmis, dit Lyotard, dans des conditions initiatiques, sous une forme absolument fixe, dans un langage que rendent obscur les drglements lexicaux et syntaxiques qu'on lui inflige" (14) ; et par extension le "savoir fort commun" que les "comptines enfantines" et les "musiques rptitives" ractivent." Qu'on interroge la forme des dictons, des proverbes, des maximes qui sont comme de petits clats de rcits possibles ou les matrices de rcits anciens et qui continuent encore circuler certains tages de l'difice social contemporain, on reconnatra dans sa prosodie la marque de cette bizarre temporisation qui heurte en plein la rgle d'or de notre savoir : ne pas oublier" (15). La "pragmatique narrative populaire" n'admet si aisment l'oubli que parce qu'elle ne cherche aucunement (se) lgitimer: non-subjective et dsubjectivante, dsidentifiante, elle est, selon l'expression de Lyotard, "d'emble lgitimante" (16). Elle ne tient son autorit d'aucune instance transcendante. "C'est l'acte prsent qui dploie chaque fois la temporalit phmre qui s'tend entre le J'ai entendu dire et le Vous allez entendre" (17). Cela revient, en musique, privilgier le terme, le son, par rapport aux relations entre les sons : d-causaliser l'nonc, et donc le d-tlologiser. Priorit, comme dans les musiques de l'Inde ou dans les musiques celtiques, comme chez La Monte Young ou Eliane Radigue, aux bourdons, aux drones! Mais la permission d'orner un drone n'est-elle pas en quelque sorte accorde d'avance ? "Accorde" - dans tous les sens du mot - par l'omnienglobement du drone, lequel soutient, supporte, donne substance et fondement tout ce qui se dtache sur son fond ; sans que, pour autant, soit fournie ainsi une quelconque justification ou lgitimation (sinon strictement factuelle) l'vnement? D'o le caractre extraordinairement populaire des mlodies que Leonard Meyer appelle "axiales" ; mais dont il constate, au fil d'analyses circonstancies, qu'elles reprsentent une exception, ou du moins un cas particulier, au sein de la typologie des mlodies tonales, dans la mesure o elles court-circuitent les procdures d'implication harmonique, ou structurale, normalement en usage. Prenez les grands thmes de Dvorak - celui du dernier mouvement de la Symphonie du Nouveau Monde, celui du premier mouvement du Concerto pour violoncelle - vous constaterez une symtrie d'articulation, vers le haut et vers le bas, autour d'une mme "ligne" - le drone... (18). Et si Dvorak vous parat trop romantique, considrez le dpart, au cor, du second mouvement de la Quatrime de Brahms(19): oscillant sur elle-mme, une telle mlodie se rpte (et donc s'apprend, pour mieux s'oublier ...) d'autant plus aisment qu'elle conomise au maximum le nombre des relations structurales entre les sons extrmes, et ne laisse plus subsister finalement dans l'esprit qu'un schme rductible un seul son (a pattern reducible to a single tone) (20). Pour Meyer, il y a l un appel la redondance qui traduit la hantise du compositeur romantique d'tre cout par le plus grand nombre d'auditeurs - incultes ; et donc le choix conscient d'une
103/514
facilit. Mais l'explication n'est-elle pas chercher aussi bien dans la survivance archtypale d'un drone au sein de la conscience musicale la plus "cultive" ? Ne choisissons pas entre inculture et culture, l o c'est la Nature qui parle ! L'"additivit" des lments "naturels" de la mlodie "axiale" prvient toute accumulation concerte : dans une telle mlodie, le mouvement n'est pas syntaxique, il y a nomadisation sur place (21). 4 - Maintenant, qu'est-ce qu'un drone, sinon une forme statique, une vrille ? En reconnaissant dans la mlodie "axiale" une addition, Meyer en fait une squence ouverte: nulle "lgitimation" d'ordre syntaxique n'y introduit de clture. Mais l'inverse, qu'arrive-t-il lorsqu'une rptition s'insinue dans une musique entirement close, rigoureusement syntaxique? L'exemple des deux premiers prludes du Livre 1 du Clavier bien tempr est significatif : il s'agit, certes, d'uvres "en procs" (processing), c'est--dire dont le mouvement s'articule entirement au niveau des structures syntaxiques ; mais ds qu'advient une rptition, le temps syntaxique parat suspendu, il devient dfectif: place au temps du drone et de l'ouverture additive ! "La cohrence syntaxique, crit Meyer, rsulte de la fonctionnalit des relations entre le dbut, dont le profil harmonique est relativement clos ; le milieu, dans lequel un procs moins stable, celui d'une squence mlodico-harmonique, volue vers la finalit d'une tension stabilisatrice sur la dominante ; et la conclusion, qui consiste en une progression cadentielle prolonge. La seule rptition - celle de la figure de clavier qui soutient l'harmonie mesure aprs mesure -n'est pas syntaxiquement structure. La constance de son itration prvient tout procs. On la comprend donc comme un fond agissant (an active ground) plutt que comme un schme d'implications (an implicative patterning)." (22) Il y a bel et bien superposition, chez Bach, d'un ground et d'un procs, d'un drone et d'une syntaxe. Ailleurs - chez Beethoven par exemple - Meyer dcrira des phnomnes d'alternance. Selon Meyer, Bach ou Beethoven maintiennent de toute manire le primat du procs syntaxique sur l'immobilit du drone - ou, plus gnralement, sur la fixit de l'agencement "formel" des parties par rapport au tout - et chez ces compositeurs le procs transcende la forme. Chez d'autres, ce pourra tre l'inverse: Meyer examine en ce sens l'andante con moto ("Dumka") du Quintette avec piano op. 81 de Dvorak ; il y dcouvre une procdure d'engendrement par cho qui tmoigne en quelque sorte de la capacit du drone se perptuer de lui-mme, se survivre et rebondir. L, dit Meyer, "la forme transcende le procs". - Fort bien. Mais que signifie au juste cette "transcendance"? "L'cho, affirme Meyer, ne fait pas partie du procs ; il ne constitue qu'un aspect de la forme" (23). Faut-il pour autant tenir la "forme" musicale pour atemporelle? Le privilge de la "temporalisation" doit-il tre affim du seul "procs" syntaxique? - Ici se dvoile le prsuppos des analyses de Meyer : elles reposent sur le primat de la dimension harmonique ou des hauteurs, et tendent renforcer partout ce primat. D'un thme comme celui de la Sonate en la majeur
104/514
pour piano de Mozart, thme qui donne lieu, comme on sait, variations au lieu de dboucher sur une "forme sonate" au sens habituel (et syntaxique) du terme Meyer montre qu'il met en jeu une additivit plutt qu'un procs : ds lors, ajoute-t-il, "la suite souffre de l'absence d'un point de structuration interne qui indiquerait une terminaison probable" (24). Ainsi, pour Meyer, le "bon" temps est celui, clos, qu'articulent les seules relations syntaxiques ; l'autre n'est qu'un temps "faible", livr l'improbable et l'imprvisible : l'inachvement. 5 - Il existe donc des formes "nobles" - la forme sonate, minemment musicale... - et une motion seulement formelle des lments musicaux - par exemple le couple "en cho" thme-variations... Dans le second cas, dit Meyer, "le nombre de parties est lui-mme variable - il peut y en avoir beaucoup, ou bien peu - au gr de l'ingnuit du compositeur, du got de l'poque, et de la patience de l'auditoire" (25). C'est tenir que l'ordonnance d'une suite de variations ne sera jamais assez "processive", c'est--dire relationnelle, ou rationnelle : le temps, le "vrai" temps, fera toujours dfaut. Bien sr, diverses ordonnances sont envisageables : on disposera les diffrents mouvements d'une mme oeuvre en suivant un certain fil directeur dans la succession des tonalits (c'est le cas pour le Clavier bien tempr, et en gnral pour les suites et les symphonies). Ou encore, ajoute Meyer, on suivra l'ordre qu'intime une ralit venue d'ailleurs -. celle d'un texte, "comme dans une chanson strophes". Ecoutons bien : "dans ce dernier cas, le texte peut fournir des connexions syntaxiques qui font dfaut la musique elle-mme" (26). Nous touchons ici la dfinition mme de la "transcendance" selon Leonard Meyer : la narrativit, c'est prcisment pour lui l'inoculation, un tissu musical en soi inerte, d'une temporalit venue d'ailleurs - trs exactement du langage, ou du rcit, de l'argument, du programme etc... Pour Meyer, sans cette "mise en musique" de relations "externes", les musiques "additives" sombreraient dans l'incohrence. Et si les musiques "processives" ou rationnelles "ont le temps", sont temporelles, c'est parce que leur innervation s'effectue dans l'immanence, ou par une transcendance immanente, celle des structures syntaxiques. Dans la perspective de Meyer, le passage du musicien contemporain la stasis, la pluralisation des styles, signifie donc l'abandon de l'exprience temporelle "harmonique", et par l mme une vritable suspension du temps. Les sensations et impressions singulires, les particulars des musiciens transcendantalistes traduisent l'oubli de la transcendance - c'est--dire de la raison. Et, parce que la raison a partie lie avec la mmoire, parce qu'elle n'est autre, en tant que facult temporelle, que la mise en ordre des lments temporels par le moule ou le filtre de la mmoire, la musique d'aujourd'hui, musique d'oubli et de draison, se laisse ballotter d'un style l'autre au gr des "collages" les plus hasardeux : elle a perdu le sens de l'histoire. Comment cela est-il arriv ? Le plus simplement du monde : par l'inflation - consomme notamment avec les musiciens de l'cole srielle - de l'"additivit"
105/514
tueuse de mmoire. Nous avons perdu le sens de la hirarchie : en prtendant faire rgner une "galit" entre les sons, la "dmocratisation" srielle militait pour le retour au chaos. "Une musique non-hirarchique comme celle de John Cage, crit Meyer, se meut, comme l'ocan, selon des vagues qui - ondulantes ou sporadiques - nous font participer des vnements particuliers qu'il nous est trs difficile de nous rappeler" (27). Et de citer un pistmologue, Herbert A. Simon, qui plaide pour qu'une hirarchisation triomphe des piges de la complexit : "S'il existe des systmes importants dans le monde qui soient complexes sans tre hirarchiss, alors il se peut qu'ils chappent, pour une trs large part, notre observation et notre comprhension. Leur comportement ne se laissera dchiffrer qu'au prix d'une connaissance et d'un calcul des interactions de leurs lments ce point dtaills, qu'ils demeureront au-del de nos capacits de mmorisation ou d'intgration (computation)." (28) 6 - Avec cette argumentation, Meyer parat bien se situer aux antipodes des thses de Lyotard : autant ce dernier insiste sur la ncessaire infodation de la mmoire l'oubli - n'est-ce pas la condition mme d'une "pragmatique" de la narrativit? -, autant Meyer appuie son propos sur le prsuppos de la toutepuissance de la mmoire. Mais comment expliquer alors la remarquable connivence que nous constations entre les deux thoriciens, propos de l'imminence de la stasis, de l'qui-temporalit d'un temps tale, dans les musiques les plus rcentes ? L'oubli assujetti la mmoire ou la mmoire servant l'oubli - comment ne feraient-ils qu'une seule et mme ralit ? Tout dpend videmment de la perspective adopte. L'insistance de Meyer sur le primat de la hauteur dans les musiques occidentales aboutit un dchiffrement monoidiste du seul traitement du paramtre des hauteurs dans la musique de Schnberg, notamment: tout se passe, au fil des analyses, comme si le fondateur du dodcaphonisme s'en tait tenu une rvolution de palais, n'affectant que le statut des relations ou implications harmoniques et mlodiques. C'est omettre les prophties de l'Harmonielehre de 1911, concernant non pas directement le royaume des hauteurs, mais, par del celui-ci, le domaine des timbres - la hauteur, prcisment, n'tant que "le timbre mesur dans une seule direction" (29). Or il est permis de s'interroger de nos jours sur l'importance respective des deux aspects du projet schnbergien : ne tenir compte que du renouvellement de la manipulation des hauteurs sous l'angle de la mthode srielle, c'est garder une vision exclusivement linaire et uni-dimensionnelle de l'univers schnbergien ; situer au contraire au niveau de la conception de la mlodie de timbres (Klangfarbenmelodie) l'agencement de l'nonc sonore, ce n'est plus - malgr le mot de "mlodie" - persvrer dans la linarisation, c'est dmultiplier les azimuts et "verticaliser" le droulement temporel en lui reconnaissant une paisseur indite et cependant primordiale. Nul ne l'a mieux compris que l'lve de Schnberg qu'tait Webern orchestrant les six voix de la grande Fuga ricercata de l'Offrande musicale : car "sous" la linarit de l'engrnement mlodique et contrapuntique de Bach, ce qui sonne et rsonne non
106/514
pas secrtement, tant l'effet en est poignant, mais en profondeur, la verticale, c'est la stroboscopie de timbres agencs non pas pour "illustrer", en une narrativit de surface, un discours frquentiel pralable, mais l'inverse, comme si Bach lui-mme n'avait pas t le premier auteur de cette fugue - comme s'il s'tait content de la rduire pour le clavier -, un rcit/rcital/rcitatif de timbres part entire, premier. Schnberg dduisait, de l'existence d'une "logique des hauteurs", la probabilit de la dcouverte d'une "logique des timbres" plus large et susceptible d'inclure la logique des hauteurs comme un cas particulier. Webern ralise ce voeu schnbergien, non pas en construisant une logique des timbres, mais en forant l'coute s'paissir et se complexifier, suivre les dtours et volutes d'une criture de couleurs sonores antrieures et matricielles par rapport aux hauteurs - criture en elle-mme incontrle ou "spontane", c'est--dire dont les enchanements ne dpendent d'aucun planning abstrait ou mme seulement prtabli mais s'entrelacent et se tuilent selon des schmes symtriques ou dissymtriques simples, travaills de faon ne pas porter tort l'impression d'imprvisibilit du droulement (30). Encore le mot d'"criture" est-il peut-tre de trop. "Seule qualit sonore radicalement rebelle toute mise en ordre, toute structuration logique, le timbre est depuis Debussy l'lment essentiel de la musique, celui qui rtablit les droits de la parole vivante contre le code, ceux du son contre la note. Les tentatives d'intgration du timbre une pense "para-mtrique" ont toutes chou. (...) Les individualits inclassables des "bruits" ne sont manipulables ni par les algbres gomtriques de la Srie ni mme par un contrle statistique (...) En revanche leur assemblage s'organise en formes qualitativement perues et parfaitement prcises mme si souvent elles ne sont pas transposables (...). Ce que Vinci conseillait ses lves, laisser merger d'un chaos graphique quelconque l'image que l'on porte en soi autant que les irrgularits d'un vieux mur la portent en elles, est parfaitement applicable la musique, et seule la quasi-surdit des surralistes leur a fait manquer ce rendez-vous" (31). Le disciple la fois de Schnberg et du dadaste Marcel Duchamp qu'est John Cage, en revanche, a centr son oeuvre sur des mergences de ce type ds l'instant o, en cho Webern et Satie (32), il suggrait de substituer la composition selon la prsume "logique des hauteurs" une composition selon la nature des sons, c'est--dire selon le temps. Et pourquoi le temps? Simplement parce que la dure est ce qu'ont en commun les deux lments du discours musical, le son et le silence. Pour le jeune Cage, composer selon les lois de l'harmonie quivalait introduire de l'extrieur dans les sons une structure d'ordre laquelle les sons en eux-mmes, c'est--dire compris dans la complexit de leur nature timbrique et non pas rduits 1'unidimensionnalit de la hauteur, ne pouvaient se plier que par artifice et au prix d'une grave amputation de leur teneur sensible - ou, si l'on prfre, de leur saveur, de leur rasa. Suivre l'exemple de Webern et de Satie, c'tait, en un sens, rompre avec Beethoven ; mais afin de retrouver un filon temporel plus profond.
107/514
7 - De la mmoire, certes, il en faut, si l'on se cantonne, dans le champ harmonique, au seul reprage des relations de hirarchie ou d'implication entre les hauteurs : tant de phnomnes "annexes" - et en vrit simplement connexes, contextuels - interviennent, que l'pure prpare grands frais risque tout moment de se brouiller. Le "systme tonal" se dfend par les moyens du bord : les interfrences, sons parasites, accords "non classs", chromatismes de travers, bref les bruits ou les timbres, sont poss ds l'abord comme n'existant pas; on est libre de rappeler ce propos la devise d'une vieille maison d'dition parisienne dont le fondateur nhsitait pas signer toutes les productions avec une mention selon laquelle "tout exemplaire non revtu de ma griffe sera rput contrefait"... Comment se soustraire, pourtant, aux innombrables "contrefaons" du monde extrieur? Les timbres - ou le bruit - se trouvent rintroduits dans les musiques "classiques", mais sinon en contrebande, du moins sous contrle, sous bnfice d'inventaire: sous le bnfice de l'inventaire vrai dire assez inpuisable de la narrativit. Narrativit tenue cependant en respect, donc distance - temporellement autant que spatialement. - la faveur de la fiction commode de l'loignement spatio-temporel du rfrent. La narrativit, pour le musicien "classique", c'est l'Autre de la musique ; mais cet Autre n'est absent que parce que sa prsence crve les yeux, ou dfonce les tympans : il n'est absent, en fait, que de la notation musicale, de l'criture ; la limite la "vritable" musique n'existe que sur le papier! Si bien que le "prsent" du narratif selon Lyotard quivaut exactement au "prsent" de la stase selon Meyer: nul son entendu ne rsonne sans son timbre ; dtacher de ce timbre la ligne des hauteurs suppose une focalisation froce, la mise au pass ou le renvoi l'ailleurs de ce que raconte le son ; en regard, il faudra bien justifier l'exil de ce rcit - on le fera grce des relations d'ordre survenant point nomm - ; on remplacera donc le temps des sons, dont il n'est aucunement ncessaire qu'on garde le souvenir puisqu'il est dsesprment l, dans sa prsence pleine, dans son logocentrisme effrn, par le temps des relations - que Xenakis, pour sa part, a l'honntet de dnommer le "hors temps"... 8 - Il reste s'interroger sur le "temps" de ce "hors temps". L'auteur d'un ouvrage bien connu sur Le temps musical, Gisle Brelet, professait que le "temps le plus temps", le temps musical authentique, n'tait autre que le temps harmonique, c'est--dire le temps des relations : ces dernires, en effet, courtcircuitaient littralement l'espace. La "distance temporelle" est moindre, n'hsitait pas dire Gisle Brelet, entre do et sol qu'entre do et do dise, parce que la quinte quivaut un dplacement instantan au coeur de la matire sonore, tandis que le demi-ton - proche, par sa nature chromatique, du bruit requiert un glissement, un dplacement "corporel" sur le clavier (33). On retrouverait chez plus d'un musicien "classique" cette hantise du raccourci ou du contrle "spirituel" : l'me ne doit-elle pas rgenter le corps ? Songeons, de nos jours, au puritanisme boulezien du tabou l'gard du glissando...
108/514
Mais un Xenakis, prcisment, n'hsite par violer cet interdit. C'est que l'espace ne lui parat pas moins digne d'tre "vcu" que le temps. Raisonnement d'architecte ? Pas ncessairement. Il suffit, pour s'en assurer, de considrer de plus prs l'argumentation de Leonard Meyer propos des musiques "hirarchiques" - seules susceptibles ses yeux, comme on l'a mentionn plus haut, de nous aider nous orienter dans le chaos, parce qu'elles soutiennent la mmoire(34). La hirarchie repose sur la clture, c'est--dire sur l'obtention d'une "stabilit" au moins relative (35) - et le temps des relations ou des structures n'est autre que le temps mis pour arriver une telle stabilisation. Les diffrents paramtres du son peuvent aider tous ensemble cette acquisition : ils seront dits dans ce cas congruents. S'ils ne contribuent pas galit la clture, on les tiendra pour incongruents. Il est clair que la dure d'un morceau dpend du degr d'incongruence entre paramtres : la fin, le telos de l'oeuvre, ce n'est pas la cessation (factuelle) de l'mission sonore, mais le point de rencontre de l'ensemble des paramtres, une fois ceux-ci parvenus une congruence suffisante pour que se produise la cristallisation de la clture. Le flchage du temps, sa dynamique, dpendent ainsi de l'limination des incongruences. Rien de surprenant cela : le "procs" selon Meyer consiste, tout fait normalement, se dbarrasser du bruit. Il n'empche que Meyer, mme s'il s'efforce de rduire au maximum l'importance du timbre (qui ne constitue - en bonne "logique"... - qu'un paramtre parmi les autres, et dont le dveloppement " certaines poques" n'est apparemment qu'un phnomne contingent), se sent oblig de reconnatre la pluralit concurrentielle des paramtres. Et c'est la faveur de cette reconnaissance que s'opre le retour de ce refoul qu'est le bruit. Nulle hirarchie musicale, constate Meyer, n'est homogne : il rgne, dans toutes les oeuvres, une diffrenciation perptuelle des taux de complexit selon les divers niveaux hirarchiques superposs (36) ; l'effondrement de la systmatique srielle est due notamment la mise entre parenthses de cette htrognit, les compositeurs sriels ayant omis de dlinariser et les zlateurs du systme ayant abusivement tabl sur l'omniprsence potentielle des structures d'ordre (37). Impossible de tenir pour nulle la rsistance du matriau musical (38). Meyer, qui caractrisait le "transcendantalisme" par l'affirmation du caractre inextricable des liens entre les vnements du tout de l'espace-temps (39), diagnostiquait, sous l'appellation de "stase esthtique", une incapacit revenir la hirarchie. Il finit lui-mme par concder que "l'exhaustif est impossible et le dfinitif inattingible" (40). Mais cela n'implique-t-il pas que, chass par la porte, le bruit s'est rintroduit par la fentre ? Circonstance aggravante : il s'agit bien, cette fois, de ce que nous appelions un "bruit de forme" - qu'on n'exorcisera pas aussi aisment qu'on se flattait de l'avoir fait pour le "bruit de fond". Car la narrativit, si elle cesse d'tre jugule et parque
109/514
" l'extrieur" du tissu musical, c'est qu'elle a dj pntr - et la "temporalit immmoriale" avec elle - tout le corps de la musique. La musique communique donc avec ce que Lyotard nomme la "science des irrgularits". Et il faut en venir, avec le Michel Serres des Esthtiques pour Carpaccio, l'ide que la musique est le premier des arts : c'est elle qui fait rsonner, en un murmure ininterrompu, la rumeur du monde, le bruissement mme de l'il y a.
110/514
Notes 1. Cf. La condition post-moderne, Paris, Ed. de Minuit, 1979, p. 41-43. 2. Lyotard, op. cit., p. 42. 3. Lyotard, op. cit., p. 41. 4. Lyotard, op. cit., p. 42. 5. Lyotard, op. cit., ibid. 6. Cf. Leonard B. Meyer, "The End of the Renaissance?", in Music, the Arts, and Ideas, The University of Chicago Press, 1967, p. 68-84. 7. Cf. Michal Nyman, Experimental Music, Cage and Beyond, London, Studio Vista, 1974, passim. 8. Cf. Meyer, op. cit., p. 158-169. 9. Cf. "Dhrupad et musiciens rptitifs" (1983), article paratre. 10. Franois-Bernard Mche, Musique, mythe, nature, Paris, Klincksieck, 1983, p. 15. 11. Lyotard, op. cit., p. 69-88. 12. Mche, op. cit., p. 13. 13. Mche, op. cit., p. 14. 14. Lyotard, op. cit., p. 41. 15. Lyotard, op. cit., ibid. 16. Lyotard, op. cit., p. 42. 17. Lyotard, op. cit., ibid. 18. Cf. Meyer, Explaining Music, University of Chicago Press, 1973, p.184. 19. Meyer, op. cit., p. 94.
111/514
20. Meyer, op. cit., p. 184, note 30. 21. Cf. l'ostinato de la Rhapsodie espagnole de Ravel, analys p. 94. 22. Meyer, op. cit., p. 92-93. 23. Meyer, op. cit., p. 104. 24. Meyer, op. cit., p. 95. 25. Meyer, op. cit., ibid. 26. Meyer, op. cit., ibid. 27. Meyer, op. cit., p. 80. 28. Meyer, op. cit, ibid. 29. Arnold Schnberg, Harmonielehre (1911), p. 471, cit par Robert Erickson, Sound Structure in Music, Berkeley, University of California Press, 1975, p. 105. 30. Cf. Erickson,op. cit., p. 111-113. 31. Mche, op. cit, p. 116-117. 32. Cf. la confrence Defense of Satie, reprise dans la monographie de Richard Kostelanetz, John Cage, New York, Praeger, 1970. 33. Cf. Gisle Brelet, Le temps musical, Paris, P.U.F., 1949, t.1, p. 144. 34. Meyer, op. cit., p. 105. 35. Meyer, op. cit., p. 81. 36. Meyer, op. cit., p. 90. 37. Meyer, Music, the Arts, and ideas, op. cit., p. 245-265. 38. Meyer, op. cit., p. 183-293. 39. Meyer, op. cit., p. 77,159,167.
112/514
113/514
Quelques mots, d'abord, propos de ce triple intitul. Le premier terme, si l'on en croit l'opinion gnrale (que dsigne ici la doxa), ne devrait gure poser de problme : l'art existe, il est de toutes les poques et de toutes les latitudes ; mme Hegel n'a pas su tout fait nous persuader de sa disparition. Pour le Gestell, c'est une autre histoire. Ce vocable dsigne chez Heidegger l'"essence de la technique" et non pas "la" technique. Traduire Gestell par "arraisonnement" n'est pas trs satisfaisant ; mieux vaut parler, semble-t-il, de "dispositif" (1). Pour tenter d'en prciser la notion, je mentionnerai simplement cette phrase-clef dont Dominique Janicaud nous a livr nagure un commentaire lumineux :"L'essence de la technique est ambigu en un sens lev. Une telle ambigut initie au secret de tout dsabritement, c'est--dire de la vrit." (2) Mais que faut-il entendre par "dsabritement"? L'altheia : la vrit comme dvoilement. Ou encore le Chaos, au sens o le prend Heidegger commentant Hlderlin : "Chaos signifie avant tout le Bant, la faille qui se creuse, l'Ouvert tel qu'il s'ouvre d'abord pour se saisir de tout. La faille refuse tout appui dans l'tant pour n'importe quoi qui prtende, en s'y diffrenciant, s'y fonder."(3) Que pareille dfondation soit "ambigu" au-del de toute mesure en ce qu'elle nous plonge dans le Chaos sacr dont parlait Hlderlin, qu'elle nous prcipite au-del de l'tant, cela autorise-t-il ne voir, dans le Gestell, que malheur et confusion ? Pour la plupart des commentateurs, la "bance" du Gestell est l'indice d'une suprme technophobie ; mais il n'y a l qu'un contresens, dnoncer. Je me suis donc rsolu scruter ses tenants et aboutissants, bref la vulgate dont il relve. Le plus expdient consistait, pour y parvenir, retourner contre ses auteurs l'argument-massue dont ils se servent. Pour ne prendre qu'un seul exemple, lorsqu'un "mdiologue" aussi subtil que Daniel Bougnoux fait valoir que si des penseurs comme "Heidegger, mais aussi les thoriciens de l'cole de Francfort, Jacques Ellul, Lucien Sfez ou Michel Henry jettent un mot sur un ensemble de phnomnes disparates pour en faire un Satan ou un bouc missaire", c'est parce qu'ils ne daignent pas "descendre jusqu'au terrain des usages sociaux" (4), on est tent d'y aller voir de plus prs, et de vrifier si, sur ledit terrain, le lieu commun par l'artifice duquel on acquiesce tout de go la rumeur dnonant la technophobie des philosophes ne trouve pas de solides racines. La lecture htive du Gestell ne serait-elle pas, par hasard, elle-mme un phnomne "doxique" ? Dsireux, donc, de m'enqurir des rapports de l'art et de la technique tels que les configure aujourd'hui la postmodernit occidentale, j'ai cru devoir largir la perspective qui tait initialement la mienne en faisant l'ajout, pour mon titre, de la doxa. Ce mot est coup sr quivoque : on est libre d'y dceler une
114/514
ppinire de "Grands Sujets Vagues", trop souvent "agits comme des pouvantails" (5). Mais ceux qui les agitent ne sont pas uniquement les philosophes ; on compte parmi eux nombre de non-philosophes, commencer par ceux qui manipulent le Gestell comme un repoussoir. Et puisqu'il s'agit de resituer la technique "dans le courant des affaires humaines (que les Grecs appelaient ta pragmata)", en lui rendant "son humanit, ou sa culture, au lieu de la changer en un monstre froid" (6), autant faire appel ceux, parmi les philosophes, qui ont eu cur de rchauffer la doxa sur ce point. D'o provient en effet la curiosit gnralement manifeste l'endroit des pragmata par les sociologues et psychosociologues urbains dont la thse de philosophie d'Anne Cauquelin, Cinvilles, analysait la dmarche dans les annes 70 ? On ne les voit ports " interviewer la doxa comme la bonne parole, la questionner sans relche pour l'interprter" que parce qu'"ils sentent confusment qu'il s'y cache quelque chose et peut-tre du dsir non encore "moul" par le socius, pas encore tubul dans les appareils de reproduction."(7) Le diagnostic du philosophe revient donc ici discerner, "face au dispositif "reproductif" de la doxa par le pouvoir, du type Bourdieu, (...) un autre dispositif o la doxa tubule se doublerait d'une doxa encore a-smiotique qui n'a pas t sonde (ni par les sondeurs officiels, ni par les chercheurs en Sciences humaines)." Et Anne Cauquelin de comparer cette exis doxique "insmiotise" la chora smiotique de Julia Kristeva, "corps inorganis mais prsent", et qui ne se laisse investir qu' l'aide d'une psychanalyse, ou par la fiction: "Ni la doxa vaga, ni la doxa forme ne sont bien videmment de la science : elles ont en commun le caractre d'incomptence, d'incohrence, de contradictions ; mais l'une, la doxa forme, entre dans un systme d'oppositions avec la science qui prend appui sur elle pour se dfinir, quand l'autre, la doxa vaga, divague aussi bien dans le discours scientifique, qui elle chappe entirement puisqu'il ne peut pas mme s'y opposer pour se construire."(8) Voil qui relativise singulirement "le" discours scientifique qui se fait fort d'chapper aux "Grands Sujets Vagues". Et du mme coup, la philosophie se voit reconnatre l'accs aux "Usages de l'uvre d'art"(9). Accs qui n'est certes pas de tout repos : en philosophie comme ailleurs, la doxa fait perptuellement l'objet d'un interdit de sjour, et les lueurs qu'elle dispense ne sauraient tre que fugitives. En matire d'art, toutefois, la prcarit lie aux "gots et couleurs", justement en raison de son caractre irrmdiable, ne peut manquer d'intriguer le philosophe. Car ce dernier ne fait profession d'outrepasser la doxa que pour lui substituer une vision cohrente ; et sa tche ne prendra fin, croit-il, qu' ce prix. Mais avec l'art, tout se complique. "Pour exister comme uvre d'art, l'objet doit d'abord tre dbarrass de tout cet impdiment qui l'encombre, et paratre dans une puret dont seule une mthodique construction peut j'affubler. Effort certes mritoire, qui reprend la sparation pistm / doxa, pjorant celle-ci pour permettre celle-l de se maintenir. Mais en mme temps la fois phmre et illusoire, dans la mesure o, pour ce qui regarde l'art, la doxa toujours et
115/514
nouveau renat et triomphe. Ce fait devrait inciter les censeurs la prudence, en leur montrant que le vritable lieu de l'art n'est pas celui de l'ordre raisonnable, mais bien un autre lieu, et qu'il y convient un discours d'un autre genre, car, quittant les rivages hautains o la raison classificatrice l'rige, l'uvre retourne son lieu propre, son pays natal, et, diraient les thoriciens, sombre nouveau dans les "gots et les couleurs"."(10) On touche ici l'exprience esthtique la plus directe, la plus spontane; ce mur-ci, sous cette lumire-ci, peut bien m'voquer la phrase de Proust sur le mur jaune; mais "je ne sais plus, quitte aller le revoir, de quelle poque et de quelle cole tait ce Pieter Van Hoogh... Etait-ce bien lui ? Non ? Tant pis. Je laisse aller. Reste le fragment color dont l'vocation me ravit. Et cette ignorance mme qui se satisfait de ne rien savoir "de plus", qui trouve son plaisir rester dans le vague - car la confusion rend perceptible le dbord : ce halo de riches sensibilits qui souffriraient d'tre prcises. De cette ignorance mme o se confondent tant de noms et tant de dtails insignifiants - sinon au regard de ma vision lgrement trouble - nat ce que je comprends de ce tableau, de cette fresque, de cette musique. Sans quoi, l'vidence, rien ne resterait dans son souvenir, j'entends dans le souvenir vivant, ratur, complt, oubli et renaissant."(11) Empruntes au livre qu'Anne Cauquelin a baptis Court trait du fragment (1986), ces lignes prparent la conclusion du Chapitre de la doxa, qui tient en quatre "propositions dduites" : " - Que l'uvre et l'opinion forment un tout complexe. - Que toutes deux ont mme procs. - Que le commentaire doxique toujours inachev est le tissu interprtatif de l'uvre et lui donne vie et direction. - Que l'uvre est la forme - indment spare - de la vie ordinaire."(12) Mais pour parvenir ces propositions, il aura fallu l'auteur un double dtour : par ce qu'elle appelle le "bruit doxique", travail de brouillage des dimensions et des contours qui permet l'uvre d'intgrer, la manire d'un organisme vivant, "les bruits de l'environnement dans un mouvement continu de rcration interne" (13) sans lequel la polysmie latente du fragment "resterait lettre morte" (14). Et, symtriquement, un dtour par le "temps doxique", base de kairos et d"'anaphore" ("ce procd de style qui relie - son mode est le relatif - ce qui appartient au pass ce qui est prsent sur l'instant et montr du doigt")(15). Epiloguant sur l'anaphore, Anne Cauquelin y dcouvre effectivement une rythmique du "lien-dli" la faveur de laquelle la doxa dsamorce la linarit du texte. Cela pose, entre autres, la question du "srieux" de "l'usage gnralis des citations par les auteurs "srieux""(16): chez un Heidegger par exemple, "l'anaphore constante modalit tymologique" rythme "la drision du rfrentiel", ce qui ne manque pas de lui assurer une promotion "dans le domaine de l'art" (17). Ainsi, "Le bruit du temps doxique est rumeur d'ternit, non pas comme ce qui fixerait jamais pour l'avenir les traits achevs d'une oeuvre "immortelle", mais en ce qui, l'occasion, de manire pisodique,
116/514
la transforme mesure, et rsonne l'infini. " (18) Il s'agit bien d'un "bruit de fond", mais qui enveloppe l'uvre, "la contient et la transporte" (19), tout en l'imbibant en profondeur. De ce fait, une histoire de la doxa peut au moins s'esquisser. Dans son Essai de philosophie urbaine (1982), Anne Cauquelin estime pouvoir "tablir un cycle d'aller et retour de la doxa dans le corpus philosophique" : aprs une "premire installation au rang de chose ne pas ngliger, part gale avec la sagesse" (chez les Prsocratiques), la doxa va subir (avec Platon) "une relgation qui confine l'exil", avant de connatre "enfin une remonte qui se fait jour actuellement (et dont Nietzsche, sans doute, fut un des artisans). "(20) Compte tenu de la symtrie ainsi diagnostique, je crois utile de faire plus spcialement rfrence la priode de dpart, c'est--dire aux Prsocratiques : l'euphmisation laquelle procde Anne Cauquelin leur propos pourrait bien se rvler clairante en ce qui concerne notre poque prsume "moderne", et le rapport prsent de l'art et de 1"'essence de la technique". La figure centrale du pome parmnidien est "la justice (dik) aux doubles peses, qui tient suspendus les deux versants du soleil-vrit, l'opinion (endoxa) et le dvoilement (altheia). Aucune des deux voies n'est rejeter, car les dokounta (ce qui se montre) ne sont que la partie visible de l'altheia, sa contrepartie."(21) La transversalit des apparences - "elles sont tendues travers tout,, en toute convenance (dokimos) et avec beaut" (22) - prmunit la doxa contre tout exil : elle n'est "ni l'oppos de la vrit, ni non plus le dernier chelon de la connaissance, dont il faudrait (comme le voudrait Platon) laborieusement s'extirper pour parvenir la science. C'est bien l'autre versant du tout, une voie d'accs en elle-mme, sur le mode de l'merveillement de la beaut et de la convenance des choses avec le dire.(...) Le vrai et le vraisemblable vont ensemble, lis par la foudre ou le feu qui mne toute chose. Les deux ples vivent dans l'cart, se nourrissent d'une sparation qui n!est pas une coupure et dont le discours fragmentaire dit l'unit dans la dispersion."(23) A la pense de Parmnide, Anne Cauquelin fait correspondre le fragment 48 d'Hraclite. Chez ce dernier, le doxique n'est pas non plus "loign du vrai unique, dit par le sage. Pour dire le tout, il les faut tenir ensemble, comme il en est de l'arc, corde tendue entre deux extrmits, et de la flche, qui la fois vole et tue - arc dont le nom est vie, et qui donne la mort. Le jeu de mots entre bios (arc) et bios (vie) - il s'en faut d'un accent - montre que le langage le plus simple rsonne convenablement dans cette pense du double. Non pas comme est double un tiroir double fond, vrit secrte et se logeant au fond, et mensonge en surface, ni comme est double l'image vaine et son modle vivant et vrai ; mais comme sont doubles les battants d'une porte, pour reprendre la mtaphore de Parmnide." (24) Ultrieurement, lorsque se dessineront "les contours de la cit dmocratique", un "cadre rigide" viendra "se poser sur l'espace errant des fragments."(25) Le nomos - le libre espace des nomades s'entourera de cltures. "La cit, en effet, veut des murailles, des lois qui disent le juste et l'un. Elle polarise les nergies vers la production d'une unit qui serait
117/514
indissoluble. A la relgation de l'un des deux termes de la connaissance correspond l'exclusion, hors du cadre de la polis, des trangers, des errants, de ceux qui appartiennent l'illimit irrecevable, des mensonges qui "doublent" le logos d'une frange et des contes immoraux." (26) Se peut-il que notre poque renoue avec une pense dont deux millnaires et demi nous sparent ? A s'en tenir au seul champ de l'art, la rponse ne peut tre, apparemment, que ngative. Mais "l"'art se rduit-il mme de nos jours - n'tre que l'un de ces "Grands Sujets Vagues" dont il tait question au dbut ? Une des penses que le "fumeux Nietzsche", comme disait Alain (27), fourbissait dans ses Considrations inactuelles en songeant la philosophie peut l-dessus nous guider: "Nous assistons des vnements si tranges qu'ils seraient inexplicables et rsolument dpourvus de fondements si on ne pouvait les rattacher, en franchissant un immense espace de temps, des phnomnes qui ont eu la Grce pour thtre. C'est ainsi qu'il y a, entre Kant et les Elates, (...) de telles similitudes, de telles parents, (...) qu'il semble presque (...) que le temps qui les spare en apparence n'est au fond qu'un nuage. "(28) Certes, ce qui est vis ici concerne la philosophie "proprement dite" (le tandem phnomnes/chose en soi pour Kant, la dichotomie tre immuable / apparences mobiles pour Znon, Xnophane ou Parmnide) (29); mais pour peu que l'on admette, avec Anne Cauquelin, que les doxai ou les dokounta ont, l'aurore de l'hellnisme, partie lie avec la splendeur de l'apparatre, la porte du dire nietzschen s'largit jusqu' concerner la sphre de l'art. Platon avait beau condamner la doxa, celle-ci n'a pas perdu son prestige lorsque la premire ptre aux Corinthiens stipule que l'homme est doxa theou, gloria Dei, tandis que la femme est seulement doxa andros, gloria viri, en ce qu'elle ne brille que "dans la lumire de l'homme" (30). Et l'on retrouve bien chez Kant un clat affaibli de ce prestige, lorsque, pour "combler" l'intervalle entre la raison "pure" et la raison "pratique", la Critique du jugement thmatise le jugement de got. Fidle assurment au legs platonicien de l'exclusion de l'"opinion", Kant met profit la dissociation entre lois morales et lois naturelles pour privilgier, au sein de la doxa, la logique du vraisemblable ou du "vrai sembler", image, analogie ou simulation, sur le magma d'ides mal formes ou de mensonges auquel cette logique s'appliquait et qui, lui, continue de faire l'objet d'une rigoureuse sgrgation. Ainsi, tout en platonisant, c'est--dire en disqualifiant le principe mme d'un recours l'opinion pour juger de ce qu'est l'art, Kant ressent le besoin de ne pas se couper compltement de toute caution collective; si bien que dans l'esthtique qu'labore la troisime Critique, une fois reconnue la part d'autonomie d'un art vou la mimesis et qui s'arc-boute, le "gnie" aidant, sur la nature, il est fait appel un sensus communis - une opinion bien tempre, purifie, aimante qu'elle est par l'idal d'un consensus - qui reoit mission d'appuyer l'artiste en lgitimant son action. L'quilibre raliser est dlicat : il est le fruit d'une disjonction entre une opinion marginalise au dpart (mais que
118/514
l'on peut canaliser si on l'duque) et un "vrai sembler" utilisable en tant que norme (et que l'on peut retourner ventuellement contre l'opinion dont il mane). Prcisment parce que "la disjonction est faite d'quilibre, elle est toujours tente soit de disparatre au profit de l'unification du champ partag, soit d'engendrer, pour se maintenir, une srie de disjonctions supplmentaires." (31) Or le tableau des rsurgences de la doxa en matire d'art tel que nous l'avons voqu partir du Court Trait du fragment ne laisse aucun doute quant l'clatement de l'quilibre si minutieusement agenc au niveau de la troisime Critique. Qu'il soit inconcevable de dissocier, la manire platonicienne, l'art et la doxa, c'est ce dont tmoigne l'effort de Kant pour fonder en droit le jugement de got; mais l'effondrement du compromis kantien, ds lors qu'aux "transcendantaux" de l'espace et du temps viennent se substituer le "bruit" et le kairos doxiques, cet effondrement oblige une redfinition radicale des modalits concrtes de l'aisthesis. La question se pose dsormais en termes incontournables : que reste-t-il de l'difice kantien ? Il faut savoir gr Anne Cauquelin d'en avoir donn, dans l'ouvrage-princeps qu'elle a intitul (un peu trop modestement peut-tre) Petit Trait d'art contemporain, une formulation dcisive.(32) Dj, s'interrogeant, dans l'Essai de philosophie urbaine, sur la sparation du vraisemblable et de l'opinion, Anne Cauquelin y discernait un "pige". Nul, disait-elle, n'a intrt sa divulgation, "ni l'artiste qui vit de son ambigut, ni le politique et le savant qui se dbarrassent du vraisemblable en lui assignant sa place, ni le capital qui tire parti du bon prix de l'objet d'art et en fait le support de plus-values incontrlables... ni le publicitaire, qui refuse, par pudeur, la dnomination d'artiste pour mieux se placer dans le systme de la technicit efficiente." (33) Et au sein de l'numration ainsi esquisse , le rle de la "technicit efficiente" se trahissait non seulement dans le double jeu du publicitaire ainsi dmasqu, mais dans le phnomne de "sectorisation en multiples fragments" affectant l'ensemble social au gr des "spcialisations techniques"(34) prolifrantes : "Savoirs parpills, objets techniques hautement spcialiss, cellules sociales et politiques divises ou clates, informations miettes, telle se prsente notre socit. Les individus, qu'ils soient en euxmmes techniciens ou non, ne peuvent apprhender ces lments ni dans leur ensemble, ni un par un. Et le mouvement qui porte la technicit produire l'infini de nouvelles techniques et de nouveaux objets loigne d'autant la possibilit de les concevoir dans leur ensemble. L'approche d'un seul secteur d'activit occupe la vie entire d'un individu... sans qu'il puisse mme prtendre en avoir puis la comprhension."(35) L'Essai de philosophie urbaine paraissait donc s'inscrire dans la ligne de la thmatique heideggerienne du "gigantesque", telle qu'elle s'tait dploye dans les annes 1936-1938 (36); Anne Cauquelin n'aurait sans doute pas dsavou des expressions comme : " ce moment o la planification et le calcul sont devenus gigantesques, l'tant en
119/514
totalit commence de rtrcir" (37) - ou encore : "Le rapetissement mtaphysique du monde engendre l'videment (Aushhlung) de l'homme." (38) Mais l'intrt du Petit Trait d'art contemporain est de faire porter l'enqute, au sein de l'investissement gnralis du couple art / doxa par cet hte redoutable, mais combien dsire de la mtaphysique occidentale qu'est la technique, sur un domaine soigneusement dlimit, celui des "technimages" (39). Dans la prsentation du numro spcial qu'elle avait choisi, en 1994, de consacrer, dans la Revue d'Esthtique, aux ralits et virtualits que recouvre ce mot-valise, Anne Cauquelin avait clairement situ l'enjeu: "Arm contre la technique par des auteurs bien en cour - Heidegger et Benjamin toujours cits l'esthticien peut choisir d'en rester l et se lover dans le douillet contentement du "Grand Art", faire comme si les nouvelles technologies de l'image n'existaient pas. De fait, le philosophe est trangement absent de la scne. Pourtant, les questions suivantes le concernent directement et il serait temps qu'il consente y accorder de l'attention : 1. Ce qu'on appelle les "nouvelles images" sont-elles en continuit avec ce qui, du mme coup, deviendrait de "vieilles images", et, ce titre, seraient-elles prises en compte par une esthtique dite "largie" ? 2. Il est cependant difficile d'ignorer les points de rupture avec l'art visuel traditionnel : virtuel, rseau et mta-rseau sont les matires des nouvelles technologies de l'image. Elles ne conditionnent pas seulement la cration mais aussi la rception. Pour qu'un art soit reconnu comme tel, encore lui faut-il des lieux d'exposition, une mise en vue, voire une scne, d'o un public, et un appareil de commentaires. Quel public pour les nouvelles images, quels lieux, quel type de critique?"(40) Le Petit Trait, deux ans plus tard, commence par baliser les grandes lignes de la vulgate esthtique post-kantienne qui, "solidement enracine", "forme un cran, un cache, travers lequel on tente de saisir en vain la contemporanit"(41). Ce sont: 1. le dsintressement, que la doxa n'hsite pas dplacer du jugement lui-mme, o Kant le situait, l'objet du jugement, afin de signifier "aux artistes de bien se tenir", en s'abstenant de produire des "objets notice" - traduisons : des ustensiles, des artefacts utilitaires ; 2. la neutralisation, c'est--dire l'opration par laquelle Kant, disjoignant raison pure et raison pratique, ouvrait l'intention de l'esthtique un espace de "distanciation propice la contemplation"; cette opration devient, sous l'empire de la doxa requinque, peu prs l'inverse de ce qu'elle signifiait pour le criticisme: tantt l'artiste est somm par la doxa de renouer avec un minimum de moralit, tantt il est invit s'expliquer sur la
120/514
teneur de ce qu'il prtend transmettre (ce qui n'est aucunement exclusif de la revendication d'un libre accs sentimental et "analphabte" l'usage du consommateur moyen, normalement rtif tout intellectualisme); 3. l'unicit, critre qui regroupe, au gr d'une doxa changeante, l'originalit, la signature de l'uvre par un seul auteur, et son caractre d'objet "achev, plein"; 4. enfin, la communicabilit, sous laquelle la doxa revendique plemle la facilit d'accs tant matrielle (le muse) que spirituelle (il doit y avoir un sens, tout un chacun doit pouvoir la fois le ressentir et en discuter) ou intentionnelle (l'auteur est suppos avoir voulu ce qu'il propose). - La combinaison de ces quatre exigences principales, pour confuses, voire contradictoires, qu'elles soient, dfinit l'horizon d'attente que se fixe la doxa : les "nouvelles images" ne seront reues que dans la mesure o elles n'auront pas contrevenu cette attente ; mais des exceptions seront ventuellement consenties, pour celles qui n'auraient contrevenu qu' une partie des rquisits ainsi noncs. La seconde partie du livre est consacre l'tude des "objets dceptifs", classs selon l'importance des "contraventions" encourues devant le tribunal doxique. Or ce tribunal plus ou moins hrit de Kant est, l'vidence, de parti pris. Et mme il se veut dissuasif l'endroit des contrevenants apparemment venus du dehors, des marches de l'empire, qui prtendent, semble-t-il, oeuvrer d'gal gal avec les artistes dj homologus comme tels, c'est--dire jouant le jeu de la tradition en ne la dmentant jamais que partiellement; mais qui, en ralit, se soucient comme d'une guigne de faire ou non besogne proprement artistique, puisque seule la technique les intresse. Pour dcrire les pripties du procs intent par l'inquisition doxique l'encontre de ces nouveaux arrivs dans le champ de l'art, Anne Cauquelin multiplie les exemples, en suivant l'ordre des exigences prcdemment exposes, et en montrant dans le dtail comment elles viennent tre bafoues. C'est ainsi que : 1. Violentant le principe de dsintressement, les tenants des technimages exhibent des notices sans oeuvres, de purs et simples modes d'emploi ; moins qu'ils ne se contentent d'exposer, sans autre explication, de vulgaires supports techniques ; ils se dispensent de toute mise en scne, au profit d'espaces invents (tel est le cas d'Internet); 2. Au lieu de tenir distance la morale et le concept, ils affirment l'efficace - et abolissent tout ce qui ne relve pas de la seule information : la construction numrique intgre chaque fois le rfrent en lui assignant de ne consister qu'en virtualits opratoires momentanment impliques ;
121/514
La doxa prnait l'unicit et entendait ramener la srie l'original ; les technimages, d'emble polymorphes, se prtent des ractivations indfinies, dues une plthore d'auteursspectateurs en rseau, pour lesquels la seule nouveaut rside dans l'introduction de chromos en guise d'icnes ; 4. Ne communiquant aucun message, mais le fait de communiquer, la technimage se fait simple transmission, comme l'avait stipul McLuhan, du medium lui-mme ; elle a donc pour site le rseau (multidimensionnel) des entrants et sortants, si bien que tout site (au sens traditionnel) tend devenir un cas d'espce dont le non-site (dans l'acception de Robert Smithson) serait le genre ; la dterritorialisation est par consquent absolutise. "On comprend alors, piloguait nagure Anne Cauquelin, la rsistance d'une grande partie du public - amateurs et professionnels de l'art - devant cette mise mort de tout ce que deux sicles d'aventures conomiques et thoriques ont durement conquis : le prix de l'incommunicable, la situation privilgie de celui qui peut, dans un monde tel que le ntre, proposer un peu (un jeu) de nonsens ou, si l'on veut, un peu d'in-communication dans la communication gnralise." (42) - Il reste que l'attitude de la doxa tant essentiellement dfensive, l'inflation technologique (mme si elle se heurte d'autre part une rsistance institutionnelle de la part de l'"tat culturel") (43) conserve l'avantage de l'initiative : elle aiguillonne la production "classique" et l'oblige voluer, se mettre au got du jour. Les artistes au sens canonique du terme ont parfaitement compris quelle stratgie leur serait favorable : ils font mine de "sortir de l'art" en attaquant la doxa "de l'intrieur". Comme ils sont dj rods, ils prennent soin, pour se faire reconnatre, de jouer sur les attentes et ce qu'Anne Cauquelin baptise les "dcepts", sans se placer vraiment "hors site" ; leur contestation, prcisment parce qu'elle est calibre au coup par coup, est d'autant plus efficace qu'elle apparat modre et oblique, donc moins dangereuse que l'offensive frontale des grands nafs que sont assez souvent les partisans de la technicit tout va (44). Ils passent donc pour les vritables artistes, tout en conomisant le maximum d'nergie ; et cet gard un readymade sign Duchamp cumule les bnfices, puisque tout en affectant d'importer de l'extrieur un hrisson porte-bouteilles ou une roue de bicyclette, l'auteur, alias "R. Mutt" ("ready-made et t"), appartient bel et bien au srail, ce qui lui confre l'aura de l'authenticit (45). Dans ce sillage prestigieux, un Yves Klein ou un Andy Warhol pourront inscrire impunment leurs transgressions (46).Et Anne Cauquelin, au dtour d'un inventaire passant en revue bon nombre des singularits affiches par les conceptuels, les minimalistes et les adeptes du Land Art, attire juste titre l'attention sur la pertinence mthodologique d'un recours au nominalisme (47) : sans prtendre venir bout de la varit des cas individuels, une telle dmarche permettra tout le moins de s'orienter dans le
122/514
3.
plrme des nuances et innovations de dtail qui ne cessent d'affecter, jour aprs jour, la physionomie d'une cration oriente - au rebours de ce quoi le pass nous avait habitus - vers les "choses" plutt que vers les "objets" (48). On mesure par l l'originalit des perspectives ouvertes par le Petit Trait d'art contemporain. L'auteur montre comment l'objet d'art - ft-il l'"objet-dard" de Duchamp - , au lieu d'tre arrach au chaos, comme un paysage est construit en se laissant dfalquer de la "chose-nature", renvoie dlibrment, des fins toujours plus ou moins tactiques, ce chaos que la doxa n'en finit pas d'exorciser. Cela va en sens inverse du Qu'est-ce que la philosophie ? de Deleuze-Guattari, dans lequel le "plan de composition" de l'uvre tait rput prmunir celle-ci contre le chaos ; moyennant quoi force tait de reconnatre que priorit devait tre donne la lutte anti-doxa, l'affrontement du chaos pouvant nanmoins se rvler utile en tant qu'"instrument" contre la doxa. Anne Cauquelin, on le voit, vite cette palinodie; c'est qu'elle admet directement l'quivalence de la technique et du chaos, quivalence qui force rflchir sur l'essence de la technique et assumer, un peu plus joyeusement, certes, que ne le fait Heidegger, mais avec une rigueur qui n'est pas moindre, les implications ultimes de ce "dispositif" qu'est le Gestell (49). Dans les dernires pages de son Petit Trait... Anne Cauquelin ne se montre pas spcialement tendre l'gard de la culture, cette "scurit" dont s'entoure la doxa-opinion afin de sauvegarder la prennit de la croyance en l'existence de l'art (50). De mme, elle prend acte, certes, du fait que le rseau comme site matriel entrane l'adoption d'un site conceptuel nouveau, en l'occurrence le paradigme de la communication ubiquitaire et en temps rel, interactif, entre les utilisateurs du rseau(51); mais il ne lui chappe pas que le rseau risque de devenir un objet encore plus totalitaire que l'uvre : ds lors que tout le monde joue le mme jeu, on se trouve vite accul au dilemme "tre communiquant ou ne pas tre" (52). Consciente de la menace qu'exprimait Cassandre/Edmond Couchot de "l'irrigation permanente de l'imaginaire par la technoscience"-- l'piphanie de la transparence universelle... (53) -, elle partage l'avis de Gilbert Simondon : si le "systme" de la technique se fermait, se saturait en industrie, comme le langage en grammaire ou la religion en thologie, alors la technique se dvelopperait seule avec elle-mme, se bouclant sur un monde o ne serait admis de l'homme "que ce que la technique dcide d'inscrire dans ses artefacts." (54) Il n'empche que le rseau peut aussi servir de modle, de charge critique contre le support communicationnel lui-mme (que Nietzsche dcrivait dj comme un Untergestell) (55): le prsuppos selon lequel il symbolise le paradigme des transformations possibles du site esthtique autorisait, comme on l'a vu, l'examen de "l'art l'extrme" - les technimages, par exemple - comme aimantant "l'art aux limites" - sans doute le seul qui soit en dfinitive appel compter, s'il est vrai, comme l'a nonc plusieurs reprises Heidegger, que la limite n'est nullement la dimension dernire de ce qui cesse mais ainsi que les Grecs l'avaient observ, ce partir de quoi quelque chose commence tre.
123/514
Notes : 1. C'est du moins l'avis de deux orfvres, Michel Haar et Dominique Janicaud. Cf. ce propos le commentaire de Jean-Yves Chateau, "Technophobie et optimisme technologique modernes et contemporains", in Gilles Chtelet d., Gilbert Simondon, Une pense de l'individuation et de la technique, Paris, Albin Michel, coll. Bibliothque du Collge international de philosophie, 1994, p.143. 2. Das Wesen der Technik ist in einem hohem Sinne zweideutig. Solche Zweideutigkeit deutet in das Geheimnis aller Entbergung, d. h. der Wahrheit. (Martin Heidegger, Vortrge und Aufstze, Pfullingen, Neske, 1954, S. 4 1) Cf. l'analyse capitale de Dominique Janicaud, La Puissance du rationnel, Paris, Gallimard, 1985, p.265-282. 3. Martin Heidegger, Erluterungen zu Hlderlins Dichtung, Frankfurt a/M., Klostermann, 1971, S. 62-63. 4. Daniel Bougnoux, Sciences de l'information et de la communication, Paris, Larousse, coll. Textes essentiels, 1993, p.536. 5. Bougnoux, op. cit., p.537. 6. Bougnoux, op. cit., ibid. 7. Anne Cauquelin, Cinvilles, Paris, U.G.E., coll. 10/18, n1310, p.314. 8. Cauquelin, op. cit., p.315. 9. Sous-titre de l'ouvrage d'Anne Cauquelin, Court Trait du fragment, Paris, Aubier-Montaigne, 1986. 10. Cauquelin, op. cit., p.116-117. 11. Cauquelin, op. cit., p.117. 12. Cauquelin, op. cit., p.139. 13. Cauquelin, op. cit., p.124. 14. Cauquelin, op. cit., p.125. 15. Cauquelin, op. cit., p.127.
124/514
16. Cauquelin, op. cit., p.128. 17. Cauquelin, op. cit., p.129. 18. Cauquelin, op. cit., p.138. 19. Cauquelin, op. cit., p.120. 20. Anne Cauquelin, Essai de philosophie urbaine, Paris, P.U.F., 1982, p.149. 21. Cauquelin, op. cit., ibid. 22. Cauquelin, op. cit., p.150. 23. Cauquelin, op. cit., ibid. 24. Cauquelin, op. cit., p.150-151. 25. Cauquelin, op. cit., p.151. 26. Cauquelin, op. cit., ibid. 27. Cit in Jean Beaufret, Le Pome de Parmnide, Paris, P.U.F., 1996 (rd., coll. Quadrige), p.66. 28. Nietzsche, Unzeitgemsse Betrachtungen : Richard Wagner in Bayreuth, 4 ; cit in Beaufret, op. cit., p.66-67. 29. Cf. la note allemande de Peter Ptz dans son dition des oeuvres de Nietzsche dans les Goldmann Klassiker, reprise en franais in Nietzsche, uvres, d. Jean Lacoste et Jacques Le Rider, Paris, Laffont, coll. Bouquins, I, p. 1256 (rf : p.371). 30. Jean Beaufret, Dialogue avec Heidegger, vol. 1 (Philosophie grecque), Paris, Ed. de Minuit, 1973, p.83. 31. Cauquelin, Essai de philosophie urbaine, cit., p.165. 32. Cf. Anne Cauquelin, Petit Trait d'art contemporain, Paris, Ed. du Seuil, octobre 1996. 33. Cauquelin, Essai de philosophie urbaine, cit., p.165.
125/514
34. Cauquelin, op. cit., p.164. 35. Cauquelin, op. cit., p.168-169. 36. Cf. Martin Heidegger, Die Zeit des Weltbildes, in : Holzwege, Frankfurt a/M., Klostermann, 1950, S.88. 37. Martin Heidegger, Beitrge zur Philosophie. (Vom Ereignis), Gesamtausgabe, t.65, d. Friedrich-Wilhelm von Hermann, Frankfurt a/M., 1989, S.494. 38. Heidegger, op. cit., S.495. 39. Sur le choix, par Anne Cauquelin, de ce nologisme, cf. son Petit Trait... cit., p.90. 40. Anne Cauquelin, "Le mot-valise balise le terrain", in Anne Cauquelin d., Les technimages, Revue d'Esthtique, n25, 1994, p.7. 41. Anne Cauquelin, L'Art contemporain, Paris, P.U.F., coll. Que sais-je ?, n2671, 1992, p.10. Dans les pages ci-aprs, nous suivrons (au pas de course...) l'expos de la vulgate, puis le dtail de sa rfutation par l'"art l'extrme" et l'"art contemporain aux limites", soit les pages 83 117 du Petit Trait... 42. Cauquelin, L'Art contemporain, cit., p.119-120. 43. Cauquelin, op. cit., p.120-121. 44. Cf. la remarque du Petit Trait..., p. 108: "En somme, ce qui est le plus extrme serait le plus conservateur, et c'est aux compromis qu'appartiendrait la contestation..." Une telle formule, qui permet de contourner entirement la dfinition que Jean-Franois Lyotard donne de la postmodernit, invite galement repenser le concept de "ngativit esthtique"(cf. la note de la page 126). 45. Cf. le Petit Trait..., p.109-112. 46. Cf. le Petit Trait..., p.113-114. 47. Mais aussi d'un recours la thorie des speech acts (Petit Trait..., p. 123); cf. l'inventaire des "injonctifs", p.148-163.
126/514
48. Cf. le Petit Trait..., p.165, note : "la chose n'est pas la res latine, (...) elle fraierait plutt avec la notion de chaos, ou la hyl grecque, la matire encore sans forme." 49. L'quivalence technique / chaos dbouche, chez Anne Cauquelin, sur un sens de l'imprvisible et du contingent dont Dominique Janicaud a remarqu l'absence chez Heidegger (cf. La Puissance du rationnel, cit., p.275-276 et 281-282), qui "rationalise" la technique. 50. Cf. le Petit Trait..., p.171-172. 51. Cf. le Petit Trait..., p.172-174. 52. Dilemme que le sens du contingent conduit contourner (p.174). 53. Edmond Couchot, "Le mme et l'autre" (entretien avec Anne Cauquelin), in Anne Cauquelin, Les technimages (cit.), p. 48. 54 - Jean-Yves Chteau (rsumant la pense de Simondon), article cit, p.138. 54. Cf. Friedrich Nietzsche, Der Wille zur Macht, herausg. Peter Gast u. Elizabeth Frster-Nietzsche, Leipzig, Krner Verlag, 1959, 866. Michel Haar cite et commente ce terme, qu'il propose de traduire par "Dispositif sous-jacent", dans "Institution et destitution du politique selon Nietzsche", Epokh n6, Grenoble, Jrme Millon, 1996, p. 226-227.
127/514
Seconde partie
Le partage de l'oreille
128/514
Au fil d'une relecture, il arrive que l'on dcouvre - ou redcouvre - l'trange pouvoir qu'a parfois le temps de suspendre son vol. Ainsi, la problmatique aborde par Mikel Dufrenne dans son dernier ouvrage, L'Oeil et l'oreille, pourrait bien apparatre, avec le recul du temps, plus actuelle et plus moderne (c'est--dire postmoderne : "post" est un superlatif) qu' l'poque de sa publication (1987). Non que l'on prtende comparer Dufrenne une voyante ; et quelle qu'ait t sa dvotion l'gard du "sauvage" et de la "mentalit primitive" (1), notre philosophe ne s'est jamais pris pour un shaman. Mais certains passages de L'Oeil et l'oreille rvlent une prmonition - au sens o il pouvait tre prmonitoire, en l'an de grce 1968, d'annoncer vaillamment la mort du structuralisme au nez et la barbe du zlateur de la "mort de l'homme", Michel Foucault (2). L'intitul, dj, prend rtrospectivement valeur d'avertissement. L'Oeil et l'oreille, cela devait tre - et c'tait, coup sr - un hommage L'Oeil et l'esprit. Nous le savons tous : la fidlit de Mikel Dufrenne l'gard de Maurice Merleau-Ponty ne s'est jamais dmentie. Sauf, prcisment, dans ce livre-ci. Substituer "l'oreille" "l'esprit", n'est-ce pas - du moins au premier abord rabattre la prtention de "l'il" dialoguer en solitaire avec "l'esprit" ? Et dans cette perspective, ne court-on pas le risque de ravaler le propos au rang de cette "physiologie applique" laquelle, selon Heidegger, Nietzsche aurait rduit l'art ? La premire phrase du "prire d'insrer" de L'Oeil et l'oreille le confirme : "Le propos de Mikel Dufrenne est double : d'une part, dfendre l'oreille contre l'imprialisme de l'il ; et, d'autre part, mettre l'preuve l'ide d'un transsensible qui serait la racine commune du visible et de l'audible." (3) Or, on ne saurait mieux marquer les distances l'gard de Merleau. Ds le dbut de L'Oeil et l'esprit, ce dernier rclamait pour la peinture (et elle seule) le privilge de donner accs, au contraire de ce que fait la science ("pense de survol, pense de l'objet en gnral"), un "il y a" pralable", une "historicit primordiale", bref cette "nappe de sens brut dont l'activisme ne veut rien savoir."(4) Que l'art des sons ft habilit de son ct y puiser, il n'en tait nullement question : "La musique, l'inverse, est trop en de du monde et du dsignable pour figurer autre chose que des pures de l'tre, son flux et son reflux, sa croissance, ses clatements, ses tourbillons." En stipulant la relative invalidit de la musique, Merleau-Ponty privilgiait, sur le plan de la morale ou de l'thique, l'art pictural : "Le peintre est seul avoir droit de regard sur toutes choses sans aucun devoir d'apprciation." Et il croyait pouvoir ajouter, pour
129/514
attester de cette libert, qu'elle intimidait mme les dictateurs : "Les rgimes qui dclament contre la peinture "dgnre" dtruisent rarement les tableaux : ils les cachent, et il y a l un "on ne sait jamais" qui est presque une reconnaissance." (5) En forant peine, on pourrait donc faire dire Merleau que le "droit de regard" appartient lgitimement un Czanne qui "pense en peinture" (6) ; en revanche, mme recompose, une symphonie de Chostakovitch ne peut que sentir le soufre - car on peut toujours la souponner de n'tre pas assez "pense". Chez le Mikel Dufrenne de L'Oeil et l'oreille, le ton est diffrent, et l'argument tout autre. Il ne s'agit nullement d'escamoter le caractre initialement passif de l'audition ; mais on ne fera pas non plus l'impasse sur l'activit d'une coute possde par l'"esprit", d'une coute pensante part entire. Au dpart, le son est bien ce que l'oreille est voue "accueillir et absorber", et ce titre "il pntre dans cette caisse sonore que je lui offre, il rsonne au plus creux de moi. Mais en mme temps, parce qu'il ne s'anantit pas en m'envahissant, il m'investit et m'enveloppe, au point que parfois je ne puis plus en discerner la source : je rsonne en lui comme il rsonne en moi, je vibre ; s'il est violent, je rsiste mal son assaut, je me perds, je me dtraque ; si au contraire je sens en lui quelque mesure et quelque rythme - s'il est par quelque ct musical -, il exalte le battement de la vie en moi, il me met le corps en fte, et quelque chose danse en moi." Ici pointe une stratgie galitaire, distincte de celle de Merleau-Ponty : "Ces effets qu'il produit en moi, analogues ceux que produit la couleur, attestent l'intimit de ma chair avec le sonore." (7) L'"analogie" avec les couleurs ne contribue pas seulement, vis--vis de L'Oeil et l'esprit, dsamorcer le pige d'une hirarchie entre le visuel et l'auditif, ce qui reviendrait maintenir le dbat dans des limites finalement acadmiques (8). Elle introduit une problmatique hrite, certes, de l'interrogation classique touchant la "correspondance des arts", mais que la modernit et la postmodernit ont fait rebondir en fonction du dveloppement des arts contemporains : celle de l'hybridation des arts constitus. Mikel Dufrenne dresse en effet ce constat : "Longtemps, les arts plastiques n'ont pas voulu affronter le cri ; les martyrs de l'art chrtien restent impassibles dans le supplice, et Laocoon garde sa dignit, il n'est autoris hurler que sur la scne. Aujourd'hui Bacon, Velikovitch s'appliquent peindre cette effrayante explosion qui semble faire jaillir au dehors les tnbres du corps ; il n'y a plus de providence pour interdire de penser l'immanence du chaos au cosmos, de l'inhumain l'humain, plus de systme des arts non plus pour interdire la peinture d'approcher l'audible. "(9) On pourrait sans doute voir dans ce passage une rplique ces lignes de L'Oeil et l'esprit : "L'art n'est pas construction, artifice, rapport industrieux un espace et un monde du dehors. C'est vraiment le "cri inarticul" dont parle Herms Trismgiste, "qui semblait la voix de la lumire". Et, une fois l, il rveille dans la vision ordinaire des puissances dormantes, un secret de prexistence."(10) Seulement, Merleau-Ponty se
130/514
dtourne aussitt du "cri inarticul" : ce qui l'intresse est le "rayonnement du visible que le peintre cherche sous les noms de profondeur, d'espace, de couleur" (11), et son analyse se borne relever quelques-uns des effets miroitants du clapotis de l'eau dans une piscine ensoleille... En revanche, le texte dufrennien voque directement, avec ce qu'il appelle "l'immanence du chaos au cosmos", le chaosmos que Deleuze avait jadis emprunt Joyce, et dont il a fait l'un des mots-clefs de son lexique. C'est effectivement chez Deleuze que Mikel Dufrenne puise ici son inspiration. En 1981, les "bonnes feuilles" d'un livre paratre, Logique de la sensation, Francis Bacon, avaient t publies, sous un titre provocant, "Peindre le cri", dans un numro spcial de la revue Critique, que Dufrenne apprcia au point d'en retenir pour son propre compte l'intitul d'ensemble : "L'Oeil et l'oreille" (l2) On en dduira qu'au moins propos de l'interface "sauvage" de la peinture et du corps, Mikel Dufrenne a "cout" Bacon via l'amplificateur Deleuze plutt qu'il ne s'est fi Merleau. C'est qu'il trouvait en filigrane chez Deleuze l'ide d'une "communication existentielle" entre les diffrents sens, dans le moment "pathique" de "la" sensation. "Il appartiendrait donc au peintre, exposait Deleuze, de faire voir une sorte d'unit originelle des sens, et de faire apparatre visuellement une Figure multisensible. Mais cette opration n'est possible que si la sensation de tel ou tel domaine (...) est directement en prise sur une puissance vitale qui dborde tous les domaines et les traverse. Cette puissance, c'est le Rythme, plus profond que la vision, l'audition, etc. Et le Rythme apparat comme musique quand il investit le niveau auditif, comme peinture quand il investit le niveau visuel. () Et ce Rythme parcourt un tableau comme il parcourt une musique."(13) Deleuze, qui avouait s'tre inspir ce propos d'Henri Maldiney (14), qualifiait lui-mme de "phnomnologique" une thorie de ce genre. Il n'y a donc rien de surprenant dans la fascination prouve par Dufrenne l'gard de la Logique de la sensation. Ce qu'il y dcouvrait lui tait dj en partie familier. Aprs tout, Gilles Deleuze faisait-il autre chose, dans pareille description, que rditer en le poussant ses extrmes consquences Merleau-Ponty, le Merleau de 1945 qui avait nonc, dans la Phnomnologie de la perception, que "La perception synesthsique est la rgle" ? Ne nous y trompons pas cependant. Quelle qu'ait pu tre l'admiration porte par Dufrenne et Deleuze, et Merleau, celle-ci ne l'a pas conduit, en fin de compte, rpter leur commune thse sur les synesthsies. Reprenons l'argument : chez le Merleau-Ponty de L'Oeil et l'esprit, l'hgmonie du visuel a pour contrepartie la relgation du musical au niveau des "pures de l'Etre" ; le registre du visible "intgre les donnes des autres sens". Fort bien. Mais, demande Dufrenne, cela peut-il justifier l'ide d'une "couche originaire du sentir" qui serait "antrieure la division des sens" ? La Phnomnologie de la perception dcrte qu'"On voit la rigidit et la fragilit du verre et, quand il se brise avec un son cristallin, le son est port par le verre visible () ; on voit l'lasticit de l'acier, la ductibilit de l'acier rougi." (15) N'y aurait-il pas quelque
131/514
avantage substituer "imagine" "voit"' ? Car "on voit le verre, mais on imagine sa rigidit ou sa sonorit propre. On croit les voir, on dit les voir, mais il n'en est rien : le tactile ou l'audible n'ont pas t convertis en visible, ils sont seulement passs l'tat de virtualits." (16) Ce recours l'association, c'est--dire une psychologie de I'imagination de style humien, dispense - pour peu que l'on reconnaisse dans l'imagination un "pouvoir de s'ouvrir et communiquer", donc de "laisser le senti retentir dans le sentant" (17) - du postulat d'une "couche originaire du sentir" laquelle on parviendrait en ddiffrenciant les registres sensoriels. Car "c'est comme virtuels que le tactile ou le sonore se joignent au visuel sans tre vraiment sentis et sans tre non plus visualiss." (18) L'Oeil et l'oreille opre donc un dcrochage l'gard de l'ontologisation de la perception telle que conue par Merleau-Ponty. Mais dans la mesure o Deleuze choisit de s'aligner sur Merleau, il se heurte la mme difficult, que relve par exemple Jean-Luc Nancy : "Nous n'accordons pas Deleuze la continuit que celui-ci semble supposer entre la synesthsie perceptive (qu'il reprend Merleau-Ponty) et la "communication existentielle" des sens dans l'exprience artistique. S'il y a bien unit ou synthse dans les deux cas, elles ne sont pas du mme ordre."(19) Ce qu'objecte Deleuze Jean-Luc Nancy, c'est d'invoquer une "unit originelle des sens" qui n'est en fait que "l'"unit" singulire d'un "entre" les domaines sensibles" - si bien que le "Rythme" dont parle Deleuze "n'a son moment propre que dans l'cart du battement qui le fait rythme". Loin d'apparatre, il est "le battement de l'apparatre en tant que celuici consiste (...) dans l'htrognit qui espace la pluralit sensitive ou sensuelle". Htrognit qui est elle-mme "au moins double : elle divise des qualits bien distinctes, incommunicables (visuelles, sonores, etc.), et elle partage entre les premires d'autres qualits (ou les mmes), qu'on pensera nommes par "mtaphore" (comme le sombre, le lumineux, l'pais, le doux, le strident, etc.) (...), mais qui sont en dernire analyse des mtaphores au sens propre, des transports ou des communications effectifs travers l'incommunicable lui-mme, un jeu gnral de mimesis et de mthexis mles travers tous les sens et tous les arts." - Bref, Deleuze n'est pas loin de ressusciter la chra de Platon, laquelle en elle-mme "n'est rien d'autre que la pte de la diffrence, ou l'lasticit de l'espacement."(20) Sans doute est-il ambigu de dsigner au singulier - s'agissant de la chra comme ensemble de rythmes - ce qui permet, selon les termes de Dufrenne, "que les synesthsies soient vcues comme telles", et "que les mtaphores soient autre chose que des faons de parler."(21) A l'vidence, en effet, l'impatience d'un Messiaen face une chorgraphie qui juxtapose "de la couleur violette et des accords de sol majeur" relve d'un statut bien particulier, "le statut de l'imaginaire, ou du virtuel", qui est assign une exprience prive. Mais l'aspect subjectif d'une telle indignation, pour arbitraire qu'il paraisse, ne dconsidre nullement le phnomne de la synesthsie : si nous ne comprenons
132/514
pas, c'est tant pis pour nous(22). De mme, le compartimentage extrme des diffrentes disciplines artistiques que John Cage appelait se chevaucher lors du clbre Event de 1952 Black Mountain College, en entravant la reconnaissance claire de chacune d'entre elles (musique, posie, danse, performances visuelles...), semble bien avoir - de l'avis gnral - autoris une prise de conscience diffuse de la forme globale rsultant de leur interpntration (23) ; d'o une impression d'unit, que nombre de happenings ultrieurs - mme aurols de la rputation d'un Allan Kaprow, d'un Dick Higgins, et plus largement des artistes regroups sous le label Fluxus - ne parvinrent gure, quelle que ft leur simplicit, faire prouver leurs spectateurs, auteurs ou participants(24). Mais fallait-il parler dans ce dernier cas d'un chec ? Tout ce qu'on est en droit d'affirmer est que mtaphores et synesthsies sont aussi des "faons de faire", sujettes comme telles interprtations infinies ; et que "si l'unit du sensible est au moins pressentie dans l'exprience des synesthsies, elle peut tre aussi vise - sinon atteinte - par la pratique des arts." (25) Les analyses proposes par Dufrenne dans L'Oeil et l'oreille sont cet gard loquentes : en attirant l'attention sur ce que l'on pourrait appeler le "tournant hermneutique" propre la "postmodernit moderne" au sens de Lyotard ou Wolfgang Welsch(26), elles invitent relativiser les perspectives hrites, toujours trop tranches, que l'on applique si frquemment aux tentatives artistiques contemporaines. Et c'est sans doute ainsi qu'elles innovent le plus srement - mme par rapport ce qu'enseignent les textes les plus "pointus" comme ceux, touchant l'imaginaire ou le jeu, qui ont t recueillis dans le deuxime volume d'Esthtique et philosophie (27). Le chapitre VI de L'Oeil et l'oreille, en particulier, mriterait une exgse dtaille. La notion de "virtualit", laquelle nous nous arrtions plus haut, s'y trouve approfondie. Elle "n'est pas requise, explique Dufrenne, propos d'un spectacle qui sollicite la fois l'il et l'oreille" mais elle "peut l'tre, lorsque (...) tel ou tel lment de l'association n'est pas peru en mme temps que tel autre et n'est, au mieux, donn qu'en image, pour composer la figure de l'objet." (28) L'"image" dont il est ici question relve non pas d'un "imaginaire" qui risque toujours, comme chez Sartre, de basculer dans l'irrel, mais de l'"imaginable" tel que l'a labor Maryvonne Saison : ent sur le rel. A la faon du "possible objectivement rel" thmatis nagure par Ernst Bloch dans le premier volume du Principe Esprance (29), l'"imaginable" anticipe la perception de l'objet. Il convient par consquent de le considrer, comme le dfinit Maryvonne Saison, en tant qu'"intermdiaire entre objectif et subjectif."(30) Dfinition qui, son tour, renvoie une imagination "toujours subjective", bien que son contenu ne soit pas subjectif; "transsubjective", donc, en tant qu'elle appartient au monde, qu'elle est le monde qui se rve comme Bachelard disait que les mots "rvent". Dufrenne rsume ainsi son propos : "L'imagination qui joue au bnfice de la perception est transsubjective, et c'est
133/514
par l mme qu'elle fonde le sujet : en le faisant, dans le monde, corrlat d'un monde."(31) Il ne s'agit pas, prcise Mikel, de tenir le sujet pour naturant, "mais penser le sujet comme chair, et mme comme individu, nous tentons de le saisir dans son mergence comme natur (...). Nous rcusons le triomphalisme du transcendantal, l'identification du constituant et du naturant, mais nous n'acceptons pas non plus le triomphalisme d'un savoir qui rduirait le sujet l'tre dtermin d'un objet." (32) Par cette dclaration, L'Oeil et l'oreille ouvre, en amont de la phnomnologie stricto sensu, sur une hermneutique de l'Umwelt irrductible une "ontologie phnomnologique", et dont les rsonances recroisent celles de plusieurs recherches rcentes en physique et en biologie, ainsi qu'en linguistique, en sciences sociales, en mathmatiques et en Intelligence artificielle (33). Pour ne prendre qu'un seul exemple, la conclusion du travail de Clment, Scheps et Stewart sur l'Umwelt et l'interprtation s'appuie sur Husserl, Heidegger et Merleau-Ponty : ils "ont trac des voies dont nous pouvons hriter en tant que biologistes, moyennant une prise en compte accrue des travaux rcents en thologie." (34) En revanche, il conviendrait, dans la perspective du constructivisme interactionniste, de rcuser toute inscription du monde "dans une philosophie de la Nature qui s'enracinerait dans l'idalisme allemand" : l'hypothse schellingienne d'une "me organisatrice" de la "symphonie de la nature" est inutile, puisque "de nos jours, la co-volution suffit en expliquer l'origine." (35) - Cela ne revient-il pas disqualifier le fond de la pense dufrennienne ? - Mais coutons la suite : si l'on admet la rversibilit du Dasein et de son Umwelt, alors il est possible de "redire avec Uexkll que, dans l'Umwelt d'un papillon, "la fleur est faite pour le papillon", elle y est "un objet butiner". L'Umwelt de cette fleur est un autre monde. La termitire qui envahit une poutre n'est pas interprte de la mme faon par les termites qui la construisent et qui en vivent, que par le propritaire de la maison dont le toit menace de s'crouler. Leurs mondes respectifs s'interpntrent sans se correspondre. Et tout texte crit par un auteur, y compris le ntre, sera interprt / butin de mille manires en fonction de l'Umwelt de chaque lecteur : souhaitons qu'il s'y intgre en devenant signal pour lui."(36) Or, ce qu'apporte L'Oeil et l'oreille est prcisment, avec l'insistance (postmoderne) sur l'illimitation de l'hermneutique, l'clatement de l'ide de Nature. Et si Dufrenne n'a pas rompu avec la pense de Schelling, il l'a dmultiplie. On ne peut ds lors qu'acquiescer la note du Qu'est-ce que la philosophie ? dans laquelle Deleuze, justifiant sa propre rupture avec la phnomnologie, taye celle-ci sur la distance prise par Mikel l'endroit de Merleau : "Ds la Phnomnologie de l'exprience esthtique (1953), Mikel Dufrenne faisait une sorte d'analytique des a priori perceptifs et affectifs, qui fondaient la sensation comme rapport du corps et du monde. Il restait proche d'Erwin Straus. Mais y a-t-il un tre de la sensation qui se manifesterait dans la chair ? C'tait la voie de Merleau-Ponty dans Le Visible et l'invisible : Dufrenne
134/514
faisait valoir beaucoup de rserves concernant une telle ontologie de la chair (cf. L'Oeil et l'oreille)." (37) Ce sont de telles "rserves" qui rendent parfaitement "oprationnel", nous semble-t-il, le dernier ouvrage de Dufrenne l'gard de l'exigence constructiviste. Reportons-nous en effet au bilan "interactionniste" de Clment, Scheps et Stewart : avec Merleau-Ponty, disent-ils, "nous pensons que "l'homme est au monde, c'est dans le monde qu'il se connat", en proposant une formulation plus gnrale : chaque tre vivant est son monde, son Umwelt, par lequel il existe et, le cas chant (espce humaine), se connat. Pour nous, cependant, le monde ainsi dfini n'est pas un "ensemble de relations objectives portes par la conscience", mais plutt l'ensemble des possibilits de perceptions / actions co-construites par un tre vivant." (38) Le rectificatif ainsi formul ne correspond-il pas mot pour mot celui que nous a lgu L'Oeil et l'oreille ? Le "virtuel" dufrennien interdit en effet de s'en tenir, comme le fait Merleau, la sphre - si "incarne" soit-elle - des "relations objectives portes par la conscience". C'est qu'avec Mikel, l'exprience esthtique fraye la voie l'piphanie du possible. Comme l'a montr Antonio Pedro Pita, "la philosophie apprend de l'art, surtout de la peinture non-figurative et de la musique, qu'il y a un savoir qui ne se rsout pas par le voir." (39) Le statut de l'invisible ne saurait ds lors se confondre avec celui que Merleau lui assigne, d'tre tout au plus ce dont le "visible" est "prgnant" (40), ou encore de se rduire "ce qui n'est pas actuellement visible, mais pourrait l'tre" (41) : pour Dufrenne, l'auralit telle que l'art nous la prsente dborde les deux, le visible et l'invisible, parce qu'elle remet en cause la clture qui fixe leur partage. "L'ide d'une homognit du sensible chappe nos prises, l'unit du pluriel n'est pas saisissable." (42)
135/514
Notes 1. Cf. Mikel Dufrenne, "La mentalit primitive et Heidegger", in Jalons, La Haye, Martinus Nijhoff, 1966, p. 127-149. 2. Cf. M. Dufrenne, Pour l'Homme, Paris, Ed. du Seuil, 1968. 3. M. Dufrenne, L'Oeil et l'oreille, Montral, L'Hexagone / Paris, J.-M. Place, 1987, p. 4 de couverture. (Ci-aprs : O.O.). 4. Maurice Merleau-Ponty, L'Oeil et l'esprit, Paris, Gallimard, 1964, p. 1213. (Ci-aprs : O.E.). 5. M. Merleau-Ponty, O.E., p. 14. 6. Cit par Merleau-Ponty, O.E., p. 60. 7. O.O., p. 91-92. 8. Cf., sur l'ensemble du problme, David Michal Levin, d., Modernity and the Hegemony of Vision, Berkeley, University of California Press, 1993 , et Martin Jay, Downcast Eyes : The Denigration of Vision in Twentieth- Century French Thought, Berkeley, University of California Press, 1993. 9. O.O., p. 92. 10. O.E., p. 7 11. O.E., ibid. 12. Cf. le numro spcial 408 (mai 1981) de la revue Critique : L'Oeil et l'oreille, Du conu au peru dans l'art contemporain. 13. Gilles Deleuze, Francis Bacon, Logique de la sensation, Paris, Ed. de la Diffrence, 1981, p. 31. 14. Cf. G. Deleuze, op. cit., ibid., note 13, ainsi que p. 27, note 1, o le moment "pathique" est promu au rang de "base de toute esthtique possible" (alors que Hegel le "court-circuite"). 15. M. Merleau-Ponty, cit in O.O., p. 118.
136/514
16. O.O., p. 122. 17. O.O., p. 124. 18. O.O., p. 126. 19. Cf. Jean-Luc Nancy, Les Muses, Paris, Galile, 1994, p. 28 note 1. 20. J.-L. Nancy, op. cit., p. 46, 47 et 47-48 note 1. 21. O.O., p. 126. Sur la "conversion" de Mikel Dufrenne une Nature "clate" au sens de la chra plurielle, cf. notre article "Mikel Dufrenne et l'ide de nature", in G. Lascault d., Vers une esthtique sans entrave, Mlanges Mikel Dufrenne, Paris, U.G.E., coll. 10/18, 1975, p. 84. 22. Cf. O.O., p. 125. L'argument est prpar p. 121 : "Si nous ne pouvons pas penser un sensible susceptible de mtamorphose ni un senti d'avant les sens, et si pourtant nous invoquons les synesthsies, c'est parce qu'elles sont parles" - et cela parat, dans un premier temps, les dtourner de tout "fond de vrit". Mais, six lignes aprs, on apprend que "les synesthsies peuvent se dire sans qu'un sujet les dise", car "le langage les dit de luimme, il les met dans la bouche de l'homme parlant." La subjectivit ne fait retour qu'ensuite, pour confirmation - ou pour mmoire... Se voulant en effet "responsable de ce qui se dit en lui", l'homme parlant "en rajoute : chacun ses synesthsies." Cela est du ressort du " sujet imaginant" (cf. p.122). Seulement, ce "sujet" reste superftatoire. "La rfrence l'individu n'accule pas au psychologisme si cet individu s'avre capable de vivre une exprience ontologique, et elle n'incline pas davantage au relativisme." (p. 125) 23. Un tel "vnement" - Event : l'"arrive-t-il ?" de Lyotard, ou l'Ereignis n'est aucunement de l'ordre du pr-visible, c'est--dire du calculable : rien n'en garantit l'mergence, et c'est bien ce que Michal Fried, dans sa polmique bien connue contre le minimalisme, ne parvenait pas supporter. Son argumentation l'encontre de la "thtralisation" des arts contemporains tombe sous le coup de la remarque dufrennienne : "Que certains visages du monde ne se livrent qu' certains sujets n'empche pas qu'ils soient des possibles du monde ; l'intersubjectivit n'est requise d'apporter sa caution qu' une pense impersonnelle du monde." (p. 125) 24. Boris Groys (Du nouveau, Nmes, Ed. Jacqueline Chambon, 1995, p. 185187) s'est interrog sur la sduction que le march de l'art, par hypothse assoiff de nouveaut, exerce sur les artistes notre poque. Peut-on,
137/514
comme n'y hsite pas Lyotard, opposer radicalement l'art "sublime", "imprsentable" ou "vnementiel", les stratgies de l'"innovation" systmatique, rputes "inauthentiques" ? Il faut y regarder de plus prs : "en oprant une distinction si nette entre vnement et innovation, Lyotard omet la possibilit, dcoulant ncessairement de cette distinction, que l'vnement attendu par l'artiste, s'il n'est contrl par aucune stratgie novatrice consciente, apporte non pas de l'inou, mais au contraire quelque chose de compltement banal, trivial et sans originalit. Or, c'est prcisment le cas des artistes qui ont servi de point de repre Lyotard : le mme geste novateur qu'ils ont accompli une fois, Barnett Newman ou Daniel Buren le rptent sans cesse en tant que signe immuable de l'irrductible sublime. Ce mme signe leur sert d'autre part d'indice commercial stable - et rend ainsi possible le succs de leur propre stratgie commerciale - de sorte que c'est justement l'vnementiel se rptant qui doit tre conu comme une commercialisation du procd novateur invent un jour." (p. 187) C'est, bien entendu, une aporie de ce genre qu'ont su admirablement chapper un Marcel Duchamp ou un John Cage ; on ne saurait en dire autant de leurs innombrables pigones. La stratgie de la diffrence consiste bien se dprendre de la "tradition du nouveau" : c'est pourquoi John Cage professait qu'"il n'y a pas de style". "Contrairement ce qu'on pourrait croire et ce que l'on dit, nonait de son ct Jean Grenier, le style apparat plus souvent dans la vie que dans l'art. A peine l'uvre ralise, le style dgnre. "(La vie quotidienne, Paris, Gallimard, 1968, p. 113) Cela s'applique aussi bien au non finito, qui n'est pas moins dstabiliser dans la pratique - et donc Fluxus. 25. O.O., p. 126. 26. Cf. notamment, de Wolfgang Welsch, Undoing Aesthetics, London, Sage, 1997, p. 123-133 : aux thses opposes de la "commensurabilit" et de l'"incommensurabilit" hermneutiques de l'art, Welsch suggre de substituer une hermneutique de la pratique artistique susceptible de dsamorcer toute fureur hermneutique en dvoilant la ratio essendi de chaque uvre prise en elle-mme. On est ici au plus prs de ce que prne L'Oeil et l'oreille. 27. Paris, Klincksieck, 1976. 28. O.O., p. 189. 29. Cf. Ernst Bloch, Le Principe Esprance, vol. 1, trad. Franoise Wuilmart, Paris, Gallimard, 1976, p. 284-291. Mikel Dufrenne s'y rfre p. 194.
138/514
30. Maryvonne Saison, cite in O.O., p. 196 ; cf. aussi p. 193 -194. 31. O.O., p. 198. 32. O.O., ibid. 33. Cf. Jean-Michel Salanskis, Franois Rastier et Ruth Scheps, d., Hermneutique : textes, sciences, Paris, P.U.F., 1997 : autour des actes d'un colloque tenu en septembre 1994 Cerisy-la-Salle, 18 chercheurs travaillant notamment dans le domaine des sciences les plus "dures", se sont interrogs sur la mise en uvre, par la rationalit scientifique, d'"oprateurs interprtatifs" (p. 4). Le caractre rsolument interdisciplinaire de la mthodologie adopte et la teneur des problmes abords nous paraissent lgitimer une confrontation avec les ides avances ds le dbut de L'Oeil et l'oreille, dont toute la premire partie (intitule "La diffrenciation sensorielle") vise repenser la phylogense de l'interprtation, sans se limiter pour autant l'esthtique et l'art. 34. Cf. Pierre Clment, Ruth Scheps et John Stewart, "Umwelt et interprtation", dans le recueil de Salanskis, Rastier et Scheps mentionn dans la note prcdente, p. 228. 35. Clment, Scheps et Stewart, loc. cit., p. 229-230. 36. Clment, Scheps et Stewart, loc. cit., p. 230. 37. Gilles Deleuze et Flix Guattari, Qu'est-ce que la philosophie ? , Paris, Ed. de Minuit, 1991, p. 169, note. 38. Clment, Scheps et Stewart, loc. cit., p. 229. 39. Antonio Pedro Pita, "Le cinma et la peinture : Mikel Dufrenne et les problmes du voir", confrence prononce le jeudi 5 fvrier 1998 dans le cadre de la journe d'tudes "Mikel Dufrenne et les arts", organise par Maryvonne Saison l'Universit Paris X - Nanterre autour de l'inauguration de la stle du sculpteur Bauduin la mmoire de Mikel Dufrenne. Nous citons le texte manuscrit, qui nous a t aimablement communiqu par l'auteur (p. 4). 40. Maurice Merleau-Ponty, Le Visible et l'invisible, Paris, Gallimard, 1964, p.269. 41. M. Merleau-Ponty, op. cit., p. 310.
139/514
42. O.O., p. 200. Ce sont (presque) les derniers mots de l'ouvrage. N.B. : Une premire version du prsent texte a t lue le 5 fvrier 1998 dans le cadre de la journe d'tudes "Mikel Dufrenne et les arts", mentionne la note 39.
140/514
Murray Schfer donne du jouir musical cette dfinition, que Roland Barthes n'et certainement pas dsavoue : "avoir dans l'oreille la langue de son amant."(1) Il est, dans l'uvre de Barthes, au moins une rfrence la sensualit de la langue ; on la trouvera dans l'article "La surdtermination" du Roland Barthes par Roland Barthes(2) : "Ahmad Al Tifchi (1184-1253), auteur des Dlices des curs, dcrit ainsi le baiser d'un prostitu : il enfonce et tourne sa langue dans votre bouche avec obstination. On prendra ceci pour la dmonstration d'une conduite surdtermine; car de cette pratique rotique, apparemment peu conforme son statut professionnel, le prostitu d'Al Tifchi tire un triple profit : il montre sa science de l'amour, sauvegarde l'image de sa virilit et cependant compromet peu son corps, dont, par cet assaut, il refuse l'intrieur". S'il s'agit, maintenant, de jouer avec la langue, c'est--dire aussi avec le mot "langue", comme le faisaient les Grecs entendant par glossa la fois la langue-organe et la langue-langage(3), Barthes ne peut que constater une trange amusie, une bizarre indiffrence de ses contemporains l'endroit de la surdtermination : "Ce qu'il coutait, ce qu'il ne pouvait s'empcher d'couter, o qu'il ft, c'tait la surdit des autres leur propre langage : il les entendait ne pas s'entendre. Mais lui-mme ? N'entendait-il jamais sa propre surdit ? Il luttait pour s'entendre, mais ne produisait dans cet effort qu'une autre scne sonore, une autre fiction. De l se confier l'criture : n'est-elle pas ce langage qui a renonc produire la dernire rplique, vit et respire de s'en remettre l'autre pour que lui vous entende ?" (4) Ce qui pointe ici, c'est le derridisme de Roland Barthes. Car si l'criture "vit et respire", "la voix est toujours dj morte, et c'est par dngation dsespre que nous l'appelons vivante; cette perte irrmdiable, nous lui donnons le nom d'inflexion: l'inflexion, c'est la voix dans ce qu'elle est toujours passe, tue."(5) Telle est la source du fading : "la voix de l'tre aim, je ne la connais jamais que morte, remmore, rappele l'intrieur de ma tte, bien audel de l'oreille; voix tnue et cependant monumentale, puisqu'elle est de ces objets qui n'ont d'existence qu'une fois disparus"(6). On est loin de l'intromission voluptueuse de la langue : "ce presque rien de la voix aime et distante, devient en moi un bouchon monstrueux, comme si un chirurgien m'enfonait un gros tampon de ouate dans la tte "(7). A la lettre, la voix ne s'entend pas : sitt mise, elle a disparu. Ne se prtant qu'au plaisir et un plaisir narcissique, sans rciprocit, elle court-circuite le jouir : si elle interdit de " s'en remettre l'autre pour que lui vous entende ", c'est que son jaculation est toujours trop prcoce.
141/514
Elle se voue donc ncessairement la description sens unique, univoque, sans dialogue. Elle se cantonne dans l'adjectif, dans l'pithte qui rassure parce qu'elle constitue le sujet dans l'ethos ou la rgularit d'un plaisir anodin, innocent, ende de toute jouissance et de toute perte - c'est--dire de toute musique. Toute musique n'est-elle pas une Danger Music au sens de Dick Higgins ? Mais la fonction de la critique musicale, esclave de l'adjectif, n'est-elle pas de masquer ce danger ? Tout le dbut de l'article " Le grain de la voix"(8) dnonce le style oral, ou vocal, les vocalises de la critique musicale. Cette critique ne s'est jamais consacre qu'aux musiques mortes : "quoi qu'il dise par sa seule qualit descriptive, l'adjectif est funbre."(9) Elle a toujours manqu le jouir: le "plaisir de la musique" est-il autre chose qu'un placebo ? Elle ignore la part de l'criture dans la musique. Et " ce n'est pas en luttant contre l'adjectif (driver cet adjectif qui vous vient au bout de la langue vers quelque priphrase substantive ou verbale), que l'on a quelque chance d'exorciser le commentaire musical et de le librer de la fatalit prdicative; plutt que d'essayer de changer directement le langage sur la musique, il vaudrait mieux changer l'objet musical lui-mme, tel qu'il s'offre la parole : modifier son niveau de perception ou d'intellection; dplacer la frange de contact de la musique et du langage " (10). Qu'en est-il de ce dplacement ou de cette drive ? On en saisira mieux l'ampleur et aussi la vitesse ou le tempo si l'on se rfre la faon dont Barthes prend cong de Bachelard. Car il y a bien, chez l'auteur de L'Air et les songes, appel la "dclamation muette" comme agent d'une "criture"; mais le silence qui en est issu est-il pour autant "musical" au sens de Barthes ? "On dirait que pour Bachelard les crivains n'ont jamais crit : par une coupure bizarre, ils sont seulement lus. Il a pu ainsi fonder une pure critique de lecture, et il l'a fonde en plaisir : nous sommes engags dans une pratique homogne (glissante, euphorique, voluptueuse, unitaire, jubilatoire), et cette pratique nous comble : lire-rver. Avec Bachelard, c'est toute la posie... qui passe au crdit du Plaisir. Mais ds lors que l'uvre est perue sous les espces d'une criture, le plaisir grince, la jouissance pointe et Bachelard s'loigne " (11). Vrifions-le en relisant L'Air et les songes : si "L'image littraire promulgue des sonorits qu'il faut appeler sur un mode peine mtaphorique, des sonorits crites"(12) celles-ci ne viennent nullement s'insrer dans mon oreille comme une langue charnelle, elles touchent un tympan imaginaire parce qu'elles sont elles-mmes imagines. "Une sorte d'oreille abstraite, nonce Bachelard, apte saisir des voix tacites, s'veille en crivant" : peu importe que le langage ainsi reu ait t "amoureusement crit", et qu'il suscite "une sorte d'audition projetante, sans nulle passivit". L'essentiel est bien ici l'abstraction de l'oreille et le tacite de la voix : Bachelard, s'merveillant devant la substitution d'une Natura audiens une Natura audita et s'criant " La plume chante !"(13) n'aborde pas la langue au sens plein, la langue matrielle; tout au plus fait-il allusion la langue naturelle qu'est la langue maternelle. Ce jeu de langue, matriel / maternel, lui
142/514
est tranger : il n'est pas musicien. Ou bien - il n'est musicien que du silence. Et d'un certain silence, assez thr pour ne donner que du plaisir, et un plaisir imaginaire. Barthes, en comparaison, va droit au but : notant que "Nul objet n'est dans un rapport constant avec le plaisir", il excepte toutefois de cette affirmation l'objet qu'est pour l'crivain " la langue, la langue maternelle. L'crivain est quelqu'un qui joue avec le corps de sa mre (...): pour le glorifier, l'embellir, ou pour le dpecer, le porter la limite de ce qui, du corps, peut tre reconnu"(14). Ecrire, c'est faire violence la voix, d'un viol incestueux qui produit une musique, la musique: "j'irai, ajoute Barthes, jusqu' jouir d'une dfiguration de la langue, et l'opinion poussera les hauts cris, car elle ne veut pas qu'on dfigure la nature"(15) Quand Bachelard parle d'abstraction, Barthes vise dfigurer: la musique commence avec le bruit, l o "le plaisir grince". Le jouir implique un bruire. A la "gologie du silence" que Bachelard situe "loin des bruits sensibles", donc trs haut dans l'idalit du pome et trs tard dans le recueillement d'une seconde lecture qui est lecture seconde, en profondeur et en lenteur (16), Barthes va opposer le "bruissement de la langue". La "dclamation muette" de la langue maternelle selon Bachelard, parce qu'elle annule le mouvement des lvres, dsamorce l'irruption de la langue; Barthes voque au contraire la "prsence du museau humain (que la voix, que l'criture soient fraches, souples, lubrifies, finement granuleuses et vibrantes comme le museau d'un animal)"(17). Ce bruissement, on peut le saisir par antithse avec ce que Barthes appelle le bredouillement. Lie au temps et son irrversibilit, la parole ne se gomme que par ajout de rectificatifs qui sont autant de nouvelles paroles; et cette plthore elle ne se supprime qu' s'augmenter - produit un malaise, le constat d'un double chec: d'abord, "je n'ai pas t compris"; ensuite, "encore un effort, vous allez me comprendre". Le caractre intolrable de ce redoublement dans l'chec peut donner lieu tous les malentendus : que l'on songe par exemple la protestation du Prsident de l'Association des Bgues de France l'encontre du sketch tlvis dans lequel Henri Salvador, costum en agent de la circulation atteint de bafouillage profond, se montre incapable d'indiquer un automobiliste la direction des Invalides... Ce qui intresse Barthes dans ce phnomne du "corps bredouill", c'est la "fonction qui se trouble": indice d'un dysfonctionnement mcanique ou machinique, le bredouillement apparat comme l'envers du bruissement. Tout se passe comme si le bredouilleur visait la surdtermination de son orifice buccal, l'"usage simultan de la parole et du baiser" (18). Plus raisonnablement, le bruissement est selon Barthes porteur, non pas du grouillement des tants dans le murmure incessant et le clapotement de l'Il y a selon Blanchot et Levinas, mais de la parfaite restitution: au silence, de ce qui ne se remarque pas; au nant perceptif qui n'est pas un nant absolu, de tous les bruits jugs "corrects", et en particulier ceux de la bonne marche d'une machine. L'annulation de la parole, qui s'effectuait dans le bredouillement par un pitinement, par un bruit de langage insupportable, intervient ici en douce :
143/514
puisque a marche, rien ajouter. a bruit sans bruit, nul n'y redira : le ressassement libre la rptition de tout assujettissement la mmoire. Cette criture haute voix, comme le dit Barthes, est - paradoxalement - tout aussi silencieuse que la lecture bachelardienne; mais ce n'est pas dans le pome, c'est dans la mlodie qu'elle rsonne silencieusement; et "comme la mlodie est morte, c'est peut-tre aujourd'hui au cinma qu'on la trouverait le plus facilement. Il suffit en effet que le cinma prenne de trs prs le son de la parole (...) et fasse entendre dans leur matrialit, dans leur sensualit, le souffle, la rocaille, la pulpe des lvres, toute une prsence du museau humain (...), pour qu'il russisse dporter le signifi trs loin et jeter, pour ainsi dire, le corps anonyme de l'acteur dans mon oreille : a granule, a grsille, a caresse, a rpe, a coupe : a jouit."(19) Si la langue m'entre dans l'oreille, c'est par agrandissement du "son de la parole". Langue rectile. Maintenant, songeons la voix " rapproche " (par les changements d'chelle microphoniques) de Cathy Berberian dans l'Ommagio a Joyce de Berio; ou encore, John Cage psalmodiant les Mesostics re Merce Cunningham ou les Empty Words, selon une topique inoue d'approximation et d'loignement, elle-mme fonction de l'amplification lectro-acoustique : dans les musiques nouvelles, nous ne savons plus si les sons entrent en nous ou si c'est nous qui entrons dans " le " son. Si vous amplifiez ce micro-bruit d'effleurement de cactus, ou si vous rduisez quelques minutes cette mlodie de baleine dmesure, hyper-wagnrienne, vous transformez la " langue naturelle " musicale en "criture haute voix"; mais c'est alors que commence la jouissance. Contre la musicologie de grand-papa, contre aussi l'acadmisme et l'idologie de l'avant-gardisme officiel, Barthes, grand admirateur de John Cage et lecteur enthousiaste de Pour les oiseaux (20) rclame une rvision radicale des critres historiques hrits : "si nous russissions", crit-il la fin du "Grain de la voix" (21) " affiner une certaine esthtique de la jouissance musicale, nous accorderions sans doute moins d'importance la formidable rupture tonale accomplie par la modernit". La formule vaut d'tre mdite. Elle ne signifie pas que la "rupture tonale" n'a pas eu lieu, mais qu'elle est interprter comme brisant une et une seule des dimensions du son - la hauteur - quand la vritable rvolution, celle qui affecte toutes les dimensions, et donc le timbre comme protoparamtre ou comme intgralit de ces dimensions, reste penser. Un texte de 1973, "Par dessus l'paule", consacr H de Philippe Sollers, prcise la perspective ouverte par "Le grain de la voix". Barthes s'y montre encore plus incisif : "Toute la musique tonale, dit-il, est lie l'ide de construction (de composition). Or la lisibilit de l'uvre peut tre assimile d'une certaine manire la tonalit : mme rgne et mme clatement; une nouvelle audition, une nouvelle lecture se cherchent, commencent, toutes deux atonales. Et ce qui est boulevers dans les deux cas, c'est le dveloppement (du thme, de l'ide, de l'anecdote, etc.), c'est--dire la mmoire : le texte est sans mmoire, et la figure sensuelle de cette amnsie souveraine, c'est le timbre."(22)
144/514
L'ide d'un lien secret entre le timbre et le temps dcoule videmment de la condamnation de l'hypostase du pass dans l'adjectif. Si la critique musicale traditionnelle ou officielle procde par pithtes, c'est--dire de manire toujours funraire, ou encore par vocalises in memoriam, c'est aussi que le tissu causal de la musique " classique " (et mme souvent moderne ...), dans la linarit de son agencement, privilgie la fugacit des motions et des sentiments, bref de tout ce qui "s'exprime". La musique n'est aborde que selon cette seule ligne de fuite, qui est celle du transitoire et de l'phmre, donc d'un "maintenant prsent" qui "s'coule" sans pouvoir tre maintenu sur place. "L'criture haute voix, elle, n'est pas expressive; elle laisse l'expression au phno-texte, au code rgulier de la communication; pour sa part elle appartient au gno-texte, la signifiance; elle est porte, non par les inflexions dramatiques, les intonations malignes, les accents complaisants, mais par le grain de la voix, qui est un mixte rotique de timbre et de langage, et peut donc tre lui aussi, l'gal de la diction, la matire d'un art : l'art de conduire son corps (d'o son importance dans les thtres extrme-orientaux). Eu gard aux sons de la langue, l'criture haute voix n'est pas phonologique mais phontique; son objectif n'est pas la clart des messages, le thtre des motions; ce qu'elle cherche (dans une perspective de jouissance), ce sont les incidents pulsionnels, c'est le langage tapiss de peau, un texte o l'on puisse entendre le grain du gosier, la patine des consonnes, la volupt des voyelles, toute une strophonie de la chair profonde: l'articulation du corps, de la langue, non celle du sens, du langage"(23). Reprenant ainsi la distinction des deux textes selon Julia Kristeva, Barthes en gnralise l'emploi: au phno-texte, analogue au phnotype de la biologie, il fera correspondre le phno-chant, affaire de plaisir et de culture, d'idiolecte propre au genre, au compositeur et aux idologies; au gno-texte, et puisque l o il y a gne il n'y a pas de plaisir, rpondra le gno-chant jouissif, " diction de la langue"(24), pure articulation voluptueuse de la signifiance mme les organes, mme le corps. L'opposition Charles Panzera/Dietrich Fischer-Dieskau ne met en jeu, Barthes nous en avertit, que des " chiffres "; mais cette Chiffrenlehre va trop dans le dtail pour ne pas engager, par del les prfrences (ou obsessions) de l'auteur, la matrialit mme du chant aujourd'hui, selon qu'il concde ou non l'idologie la rduction l'expression et au souffle. "Le souffle", crit Barthes, "c'est le pneuma, c'est l'me qui se gonfle ou se brise, et tout art exclusif du souffle a chance d'tre un art secrtement mystique (d'un mysticisme aplati la mesure du microsillon de masse). Le poumon, organe stupide (le mou des chats !) se gonfle mais il ne bande pas : c'est dans le gosier, lieu o le mtal phonique se durcit et se dcoupe, c'est dans le masque que la signifiance clate, fait surgir, non l'me, mais la jouissance."(25) - Pour reprendre la comparaison avec la voix adjective et donc rduite l'tat de pure inflexion "morte", infode par consquent au primat du "maintenant" prsent et fuyant, la signifiance jouissive du gno-chant se fait criture pour mieux vacuer le "message", la "communication", tout le
145/514
haltement narcissique du pneuma. Elle ne vise pas pour autant une ternit, ni le simulacre "crit" de celle-ci : son caractre d'"criture" lui vient de ce qu'elle est bruit ou bruissement se traant, sans mmoire, sans Erinnerung, et en tous sens, dans l'omnitude des directions possibles; surtout pas de faon linaire, selon une relation de type one/one ou one/many, mais de faon polyphonique et polysmique, la many/many (comme on parle, propos des jeunes Thalandaises, de relations body/body). Et certes, le "grain de la voix" n'est pas rductible au seul timbre; " la signifiance qu'il ouvre ne peut prcisment mieux se dfinir que par la friction mme de la musique et d'autre chose, qui est la langue (et pas du tout le message)."(26) Mais comme le dit Cage, "une oreille seule n'est pas un tre" : la langue dans l'oreille, c'est l'tre en tant qu'il ne se dcrit pas, mais s'crit dans la mouvance de l'autre, comme une criture chante qui ne reproduit, ne recopie ou ne retranscrit aucun pralable, et donc se constitue, jaillit, fait irruption hors mmoire. Le lien du timbre et du temps relie la sonorit au corps - mais on pourrait aussi bien parler d'une dliaison, ou du lien du sans-lien, car nul "message" n'attend pour tre transmis, nulle "communication" n'infode le corps quelque chance que ce soit; la langue se borne humecter, lubrifier sur l'instant le timbre, ce qui aidera celui-ci "prendre poste", comme dit Laclos, dans la fente ou l'interstice de l'oreille, et de l faire vibrer le corps. Barthes dcouvre ici un critre infaillible - irrductible aux " adjectifs " de la critique musicale traditionnelle, phno-textuelle - de l'excellence d'un jeu, de la beautsuffocation d'une interprtation : coutant Wanda Landowska, je ne juge pas le " tricotage " des doigts, je jouis d'une certaine posture du corps, si bien que la prsence du chant, du chant vocal, n'est mme plus ncessaire la manifestation de la grenaison. La pulpe du doigt d'un pianiste peut suffire. Cela relativise singulirement notre conception de la modernit. Le grain du violoncelle de Casals n'est pas moins rugueux que tel grain lectronique dment contrl et entretenu, les bruits d'lytre du clavecin rotisent les Concertos de Bach en les lectrisant - mais c'est aussi que la musique ne s'loigne jamais du chant des cigales tel que le prlve aujourd'hui Knud Viktor dans le Luberon : le jouir est transversal l'histoire. Il s'installe (et nous installe) dans l'entretemps: dans une dimension du temps pralable aux trois autres, pass-prsent-avenir. En de, donc, de ce stockage mmorisant et accumulatif que l'on baptise culture, et dont les artistes ne se dlivrent que par la nouveaut tout prix. Si, notre poque et tant donn notre histoire, "tout langage ancien est immdiatement compromis ", c'est que "tout langage devient ancien ds qu'il est rpt"(27); mais il n'en est ainsi que parce que nous ne concevons la rptition qu'en termes d'histoire et d'accumulation mmorisante, l'instar de ces "machines ressassantes" que nous inflige l'institution avec " l'cole, le sport, la publicit, l'uvre de masse, la chanson, l'information ", bref tous les strotypes. La force de l'argumentation de Barthes est prcisment de poser clairement la question: n'existe-t-il pas des cas o "la rptition engendrerait elle-mme la jouissance"(28) ? - Et de
146/514
rpondre : oui. Oui, il est possible aujourd'hui de jouir en rptant et donc, d'assumer la tradition. Nous devons tenir compte de l'ethnographie, qui nous aide comprendre les "rythmes obsessionnels, musiques incantatoires, litanies, rites, nembutsu bouddhiques, etc."; nous devons accepter le dpaysement, commencer par la dformation de la langue maternelle. Nous devons avoir recours l'Autre, et rechercher l'altrit la plus profonde de l'Autre. Ce n'est qu'en abandonnant l'idologie de la variation intgrale, ultime ressac de l'accumulation du capital, que le musicien peut aujourd'hui commencer respirer: retrouver la rgularit irrgulire, systole-diastole, par quoi s'grne son corps. Mais l'Autre - l'Orient tel que l'a rencontr Barthes : Chine du " Bruissement de la langue ", Japon de L'empire des signes - est seul en mesure d'enseigner cette respiration. Il est seul capable de briser l'infodation de la rptition la mmoire, afin de la restituer l'oubli. Car "dans notre culture, cette rptition affiche (excessive) redevient excentrique, repousse vers certaines rgions marginales de la musique."(29) Face une nouvelle prise d'otages, le "mauvais sujet politique" qu'avoue tre Roland Barthes lui-mme commence par s'crier: "encore une ! La barbe !"(30). N'est-il pas normal que les compositeurs cultivs, raffins, sriels, etc. aient une raction comparable devant les musiques rptitives ? Ils les jugent avec leur histoire et leur intellect et leur arrivisme, ils n'en jouissent pas dans leur corps. Jouir de ce qui se rpte et rpter ce qui fait jouir, bref assumer son propre corps, voil ce qu'exige la musique. Mais alors, nul pays n'est plus musical que le Japon. " La raison en est que l-bas le corps existe, se dploie, agit, se donne, sans hystrie, sans narcissisme, mais selon un pur projet rotique - quoique subtilement discret... Fixer un rendez-vous (par gestes, dessins, noms propres) prend sans doute une heure, mais pendant cette heure, pour un message qui se ft aboli en un instant s'il et t parl (tout la fois essentiel et insignifiant), c'est tout le corps de l'autre qui a t connu, got, reu et qui a dploy (sans fin vritable) son propre rcit, son propre texte."(31) De mme, nous contestons notre socit "sans jamais penser les limites mmes de la langue par laquelle (rapport instrumental) nous prtendons la contester : c'est vouloir dtruire le loup en se logeant confortablement dans sa gueule."(32) La structure de la phrase grecque a dict Aristote ses concepts : aujourd'hui encore, nous pensons grec. Et cette limite interne de la langue, nous en ajoutons une externe, puisque notre usage de cette langue ne se conoit qu'instrumental. En regard, et quelles que soient les limitations internes de la langue japonaise, je ne puis, parce qu'elle m'est inconnue, lui assigner de limitation externe en m'en servant : j'en saisis "la respiration, l'aration motive, en un mot la pure signifiance"(33); j'en vacue le sens plein. Mme exemption de sens l'gard de la langue chinoise dans "Le bruissement de la langue": la polyphonie des petits Chinois superposant la lecture d'une multiplicit de textes, redondance verticale de l'inintelligible,
147/514
permet d'entendre "comme un but": une musique. Musique plurielle. Jouissance plurielle. Rserve l'occidental frachement dbarqu, et qui fait flche de tout bois ? Mais il n'est pas si sr que le Professeur Barthes introduise en Chine l'rotisme par contrebande. Qu'il se laisse mouvoir par " le visage des gosses chinois"(34), libre lui; mais la temporalit du bruissement de la langue, la Chine ne l'a pas attendu pour l'inventer. Et quant aux Japonais, ils ont musiqu leur vie bien avant l'intrusion de l'Occident. "Ce n'est pas la voix (avec laquelle nous identifions les droits de la personne) qui communique (communiquer quoi ? notre me - forcment belle - ? notre sincrit ? notre prestige ?), c'est tout le corps (les yeux, le sourire, la mche, le geste, le vtement) qui entretient avec vous une sorte de babil auquel la parfaite domination des codes te tout caractre rgressif, infantile."(35) La musique : l'criture du corps.
148/514
Notes 1. R. Murray Schfer, The Tuning of the World, New York, Knopf & Mc Clelland and Stewart, Toronto, 1977, p. 12, trad. fr. Le Paysage sonore, Paris, Latts, p. 26. 2. Roland Barthes par Roland Barthes, Paris, Le Seuil, 1975, p. 172. 3. Cf. J. Lohmann, "Le rapport de l'homme occidental au langage", Revue philosophique de Louvain, novembre 1976, p. 728. 4. R. Barthes, op. cit., p. 174. 5. R. Barthes, op. cit., p. 72. 6. R. Barthes, Fragments d'un discours amoureux, Paris, Le Seuil, 1977, p.131. 7. R. Barthes, op. cit., ibid. 8. Musique en jeu, n 9, novembre 1972, p. 57-58. 9. Roland Barthes par Roland Barthes, op. cit. p. 72. 10. Musique en jeu, art. cit., p. 58. 11. R. Barthes, Le Plaisir du texte, Paris, Le Seuil, 1973, p. 61. 12. Bachelard, L'Air et les songes, Paris, Corti, 1948, p. 284. 13. Bachelard, op. cit. ibid. 14. R. Barthes, Le Plaisir du texte, op. cit., p. 60. 15. R. Barthes, Le Plaisir du texte, op. cit., p. 61. 16. Bachelard, op. cit., p. 278, 285, 286. 17. R. Barthes, Le Plaisir du texte, op. cit., p. 105. 18. Roland Barthes par Roland Barthes, op. cit., p. 144. 19. R. Barthes, Le Plaisir du texte, op. cit., p. 105.
149/514
20. John Cage, Pour les Oiseaux, Entretiens avec D. Charles, Paris, P. Belfond, 1976. 21. Musique en jeu, art. cit., p. 63. 22. Critique, n318, novembre 1973, p. 968. 23. R. Barthes, Le Plaisir du texte, op., cit., p. 104-105. 24. Musique en jeu, art. cit., p. 59. 25. Musique en jeu, art. cit., p. 59. 26. Musique en jeu, art. cit., p. 60. 27. R. Barthes, Le Plaisir du texte, op. cit., p. 66. 28. R. Barthes, Le Plaisir du texte, op. cit., p. 67. 29. R. Barthes, Le Plaisir du texte, op. cit., p. 68-69. 30. Roland Barthes par Roland Barthes, op. cit., p. 172. 31. R. Barthes, L'Empire des signes, Paris, Flammarion, 1980, p. 18. 32. R. Barthes, L'Empire des signes, op. cit., p. 13. 33. R. Barthes, L'Empire des signes, op. cit., p. 17.
34. R. Barthes, " Le bruissement de la langue ", in Vers une esthtique sans
entrave, Mlanges offerts Mikel Dufrenne, Paris, U.G.E., coll. 10/18, 1975, p. 242.
35. R. Barthes, L'Empire des signes, op. cit., p. 18.
150/514
Pour Kierkegaard, c'est le christianisme qui a "introduit la sensualit dans le monde : comme la sensualit est ce qui doit tre ni, elle est, en tant que ralit positive, particulirement mise en vidence par la position du contraire qui l'exclut. (...) A prsent, si cette gnialit rotico-sensuelle rclame une expression, on, peut se demander quel mdium s'y prtera. (...) Dans sa spontanit, elle ne peut tre exprime que par la musique. (...) La musique apparat elle-mme comme un art chrtien, c'est--dire comme cet art que le christianisme pose en l'excluant, et comme le mdium de ce que le christianisme exclut, et pose par cette exclusion. En d'autres termes, la musique est dmoniaque. La musique trouve son objet absolu dans la gnialit roticosensuelle." (1) "L'unit acheve de l'ide et de sa forme adquate, nous la trouvons dans le Don Juan de Mozart (...). Cette ide du Don Juan est d'autant plus musicale que la musique ne s'y exprime pas comme accompagnement, mais comme la rvlation de son essence la plus intime." La musique: le chant du dpart. Mais un tel dpart signifie une ptition d'irresponsabilit, la fascination du retour possible au pr-individuel et son errance. (2) "Il y a l'angoisse en Don Juan, mais cette angoisse est son nergie (...). Ce n'est point du dsespoir qu'exprime l'ouverture, comme on le dit ordinairement sans savoir ce que l'on dit: la vie de Don Juan n'est pas non plus faite de dsespoir, mais de la toute-puissance de la sensualit engendre dans l'angoisse ; Don Juan lui-mme est cette angoisse, et cette angoisse est prcisment sa joie dmoniaque de vivre. Aprs l'avoir fait natre ainsi, Mozart nous dveloppe sa vie dans les sons dansants des violons dans lesquels il bondit lger et furtif par-dessus l'abme. Telle une pierre que l'on projette sur l'eau de sorte qu'elle ne fait que raser la surface, parfois faisant quelques bonds lgers, mais disparaissant sous l'onde sitt qu'elle cesse de bondir, ainsi danse-t-il pardessus l'abme et jubile durant le bref rpit qui lui est accord."(3) Ce que dcrit ainsi Kierkegaard, c'est la stase ou la suspension apparente du temps sous l'effet de la vitesse. Car l'image visuelle, ou spatiale, n'est qu'une retombe "solidifie" des innombrables tressaillements, bouillonnements, ruptions de la lave sonore. L'exemple princeps est l'air du champagne: "Ici, dit Kierkegaard, on voit clairement ce que cela veut dire que la nature de Don Juan est musique. C'est comme s'il se dcomposait devant nous en musique, il se
151/514
dploie en un monde de sons. On a appel cela l'air du champagne et c'est, sans doute, trs caractristique. Mais il est important de comprendre que le rapport de Don Juan avec cet air n'est pas seulement fortuit. Sa vie est ainsi, mousseuse comme du champagne. Et comme les bulles montent dans ce vin pendant qu'il bout dans sa chaleur intrieure, vibrant dans sa propre mlodie, comme les bulles montent et continuent monter, le plaisir de la jouissance rsonne dans ce bouillonnement d'lments qu'est la vie. Nous voyons donc que l'importance dramatique de cet air ne vient pas de la situation mais du son fondamental de l'opra qui sonne ici et rsonne en lui-mme." (4) Etendons cette constatation : Don Juan exige d'tre entendu avant d'tre vu, regard, parl. Comme le remarque Klossowski, le Don Juan de Mozart n'est pas celui de Molire, pas plus qu'il n'est Lovelace ou Valmont : ce sont l des sducteurs rflchis, qui - par curiosit... - s'intressent leurs victimes ; Kierkegaard fait observer qu'ils jouissent de leur ruse, et prennent leur temps. Si l'on choisit d'accorder Don Juan la rflexion, "celle-ci jette une lumire si crue sur sa personne qu'il sort aussitt de l'obscurit o il n'tait perceptible que musicalement". La convoitise se convoitant elle-mme, en revanche, ne saurait s'riger en principe ; son propos n'est pas de sduire, elle sduit obliquement, presque indirectement, sans attacher de valeur l'objet sduit ni mme l'acte de sduire. Selon les termes de Klossowski, Don Juan, "si, en cherchant un nouvel objet aprs avoir joui, il trompe, ce n'est pas qu'il ait prmdit l'imposture: il n'a pas le temps de jouer le rle du sducteur, et c'est bien plutt par leur propre sensualit que ses victimes ont t trompes (...). L'infidlit du Don Juan mozartien, par consquent, ne relve pas de la tragdie des sducteurs moraux : elle est inhrente la convoitise et, tandis que l'amour psychique soumis la rflexion dialectique du doute et de l'inquitude est survivance dans le temps, l'amour sensuel, infidle par essence, s'vanouit dans le temps, meurt et renat en une succession de moments pour trouver ainsi dans la musique sa rvlation la plus essentielle."(5) La dialectique mozartienne diffre de la dialectique "du doute et de l'inquitude" en ce qu'elle repose sur l'oubli plus que sur la mmoire. Sa stabilit relve en somme de l'inadvertance : elle ne suspend pas le temps, mais la conscience du temps ; elle n'accorde aucun privilge spcial au prsent par rapport au pass ou l'avenir. Elle met le temps plat: elle en nivelle les dimensions. Autrement dit, elle galise prsence (la prsence du prsent) et absence (l'absence du pass comme du futur). Ente sur l'inconscient, elle se soucie moins de la mesure et du chronos que de l'occasion et du kairos. Elle oscille sans relche dans l'intervalle, l'interstice ou l'entretemps qui les spare car la fusion qu'elle opre n'est nullement une synthse hglienne : Don Juan ne promeut, par rapport Chrubin ou Papageno, aucune Aufhebung, et sa "profondeur" n'est strictement qu'un effet de surface. Kierkegaard l'nonce
152/514
admirablement: Don Juan n'est, "de par son essence, ni ide (c'est--dire force, vie), ni individu - il ondoie entre les deux. Or cet ondoiement est la vie mme de la musique. Quand la mer est dmonte, des vagues cumeuses forment toutes sortes de figures semblables des tres anims: il parat alors que ce sont ces tres qui soulvent les vagues, alors que le mouvement des vagues les produit. De mme, Don Juan est une forme qui devient apparente sans jamais se condenser en une figure dfinie, individu qui ne cesse de se former sans jamais s'achever, et de l'histoire duquel nous ne percevrons autre chose que ce que nous en raconte la rumeur des vagues." (6) La qute kierkegaardienne du prrflexif et du probjectif s'panouit ainsi en une "transdescendance" au sens de Jean Wahl : la musique n'en finit pas de dferler au creux mme de l'intervalle temporel le plus minime, et ce non finito ouvre sur l'lmental, sur la jouissance d'un "contact nu et aveugle avec l'Autre". Ainsi sommes-nous invits reconnatre le primat du concret, la priorit du kairos, l'ancrage des valeurs (par hypothse commensurables, comparables, susceptibles de se laisser subsumer sous des catgories ou des codes) dans un pouvoir d'valuer toujours singulier, toujours situ et dat : corporel. Barthes l'a exprim avec loquence : toute interprtation repose sur une position de valeurs, c'est--dire sur une valuation que nous dissimulons (et nous dissimulons nous-mmes) d'autant plus rsolument qu'elle compromet notre corps. Nous nous contentons des valeurs, sans remonter la dcision physique, charnelle, qui, diffremment chaque fois et pour chacun de nous, fait de ces valeurs ce qu'elles sont. A la question : pourquoi la gnralit du discours ?, Barthes rpond que nous sommes des idalistes, ou des scientistes. Ailleurs, il suggre de remonter la source, et de cet idalisme, et de ce scientisme : si nous refusons, en feignant d'tre de purs esprits, d'assumer notre corps, c'est que nous ne parvenons pas nous dgager d'une coute religieuse. Tout ce que nous avons dit et cit de Kierkegaard le confirme : "l'coute, c'est ce qui sonde. Ds lors que la religion s'intriorise, ce qui est sond par l'coute, c'est l'intimit, le secret du cur : la Faute". Les premiers chrtiens coutaient encore "des voix extrieures, celles des dmons ou des anges" ; les coupables se ddouanaient de leurs fautes par des aveux publics. La privatisation de la confession - la communication d'un secret brlant de bouche oreille, et donc l'rotisation non seulement du pch, mais de cette bouche et de cette oreille - n'intervient qu'au VIIe sicle ; encore n'est-ce d'abord que "dans les marges de l'institution ecclsiale : chez les moines, successeurs des martyrs, par-dessus l'Eglise, si l'on peut dire, ou chez des hrtiques comme les cathares, ou encore dans des religions peu institutionnalises, comme le bouddhisme o l'coute prive, "de frre frre", se pratique rgulirement." Mais l'intriorisation, mesure qu'elle s'approfondit, la fois constitue la subjectivit et organise le transfert. L'individu, protg, par
153/514
le confessionnal, de l'emprise du groupe, doit la perptuation de son existence la priodisation de l'nonciation de ses pchs - il est mr pour le stade thique ; mais paralllement, "coutez-moi veut dire touchez-moi, sachez que j'existe" : la nostalgie kierkegaardienne l'gard du prrflexif donjuanesque et de la musique comme telle renvoie la hantise de la rechute dans le non encore individu, dans le non encore invagin dans le subjectif, bref dans l'inscurit de la violence originelle. Kierkegaard, c'est Hegel : les barbares - ceux que les Grecs appellent ainsi parce qu'ils ne savent mme pas parler, mais seulement ppier et faire bar! bar! - fascinent et repoussent la fois : leur irruption doit tre tout prix contenue, et l'immdiat toute force musel; mais, la diffrence de Hegel, Kierkegaard rotise cet interdit qui le fascine et le repousse. (7) Le confessionnal, c'est aujourd'hui le tlphone, qui "abolit tous les sens, sauf l'oue". C'est que "l'ordre d'coute qui inaugure toute communication tlphonique invite l'autre ramasser tout son corps dans sa voix et annonce que je me ramasse moi-mme tout entier dans mon oreille". Il s'agit apparemment d'amliorer le rapport signal/bruit propre au divan: comme le dit Freud lui-mme, "l'inconscient du psychanalyste doit se comporter l'gard de l'inconscient mergeant du malade comme le rcepteur tlphonique l'gard du volet d'appel". L'inconscient, c'est le corps. Avec ou sans la technologie, le propos est de refaire l'autre corps, le corps de l'Autre. La musique est une thrapie antrieure, historiquement et structuralement, la psychanalyse (mais cela ne signifie nullement quelque concession que ce soit l'idologie de la musicothrapie). (8) L'valuation du corps, c'est la voix; langage et corps n'en sont que des retombes. De ces retombes, la voix peut paratre oprer la fusion ; et il est vrai qu'elle fait parler le corps, tout comme le corps prte son opacit au langage et lui confre son lest ou sa gravit, pour ne pas dire sa gravitation. Mais logocentrisme et phonocentrisme sont des valeurs tablies : valuante, valuatrice, la voix in statu nascendi, non encore infode au langage (c'est-dire la "police de la syntaxe"), est un chant non encore tout fait incorpor. Voyez Barthes : "Chanter, au sens romantique, c'est cela: jouir fantasmatiquement de mon corps unifi". Oui, mais le fantasme de l'Un ne permet qu'un simulacre de jouissance, tout comme du reste le fantasme du multiple, du corps morcel; Kierkegaard nous a appris que la musique ne s'panouit qu'avec Mozart, avec le va-et-vient de l'Un au multiple et du multiple l'Un. La voix rvle donc le corps en train de se faire, elle en bat et rebat les contours et les limites. Elle peut alors devenir "le lieu privilgi (eidtique) de la diffrence", de cette diffrence qui se drobe toute dfinition : "Classez, commentez historiquement, sociologiquement, esthtiquement, techniquement la musique, il y aura toujours un reste, un supplment, un lapsus, un non-dit qui se dsigne lui-mme: la voix." Objet toujours diffrent, la voix ne reste pas en
154/514
place : elle ne se laisse apprhender par aucune subjectivit, et n'est donc pas " proprement parler" un objet. Du coup, elle dsarme et dsamorce la distinction de la valeur et du fait : "Il n'y a aucune voix humaine au monde qui ne soit objet de dsir - ou de rpulsion ; il n'y a pas de voix neutre et si parfois ce neutre, ce blanc de la voix advient, c'est pour nous une grande terreur, comme si nous dcouvrions avec effroi un monde fig o le dsir serait mort. Tout rapport une voix est forcment amoureux et c'est pour cela que c'est dans la voix qu'clate la diffrence de la musique, sa contrainte d'valuation, d'affirmation." D'une certaine faon, Barthes rquilibre Kierkegaard : il exorcise la part de la religion en montrant que, si le christianisme a prcipit la musique dans l'rotisme, celui-ci s'est du coup autonomis. Impossible, dsormais, de reculpabiliser - ft-ce esthtiquement, au nom d'une prtendue "puret" stylistique, la manire des zlateurs de la "srie gnralise" par exemple - le rapport de l'auditeur ce qu'il entend, c'est--dire son propre corps : la scularisation de la musique apparat irrversible. "La musique ne relve d'aucun mtalangage, mais seulement d'un discours de la valeur, de l'loge: d'un discours amoureux : toute relation "russie" - russie en ce qu'elle parvient dire l'implicite sans l'articuler, passer outre l'articulation sans tomber dans la censure du dsir ou la sublimation de l'indicible -, une telle relation peut tre dite juste titre musicale. Peut-tre qu'une chose ne vaut que par sa force mtaphorique ; peut-tre que c'est cela, la valeur de la musique, d'tre une bonne mtaphore." (9) La "mlodie infinie" de Kierkegaard est irrductible la continuit, sans ncessairement se rabattre sur la discontinuit ; mozartienne et non pas wagnrienne, elle tient son sens de ce que la thorie musicale dfinit comme la "qualit dynamique" des sonorits qui la composent (Zuckerkandl) : un son anticipe le son venir, et retarde sur le son dj mis ; il n'y a pas lieu d'invoquer, pour cerner cette "qualit dynamique" des catgories d'obdience externe, du type "signifi" ou "rfrent" ; le son est "symbole du temps", et cela, comme le montre Zuckerkandl, suffit le caractriser. On notera au passage qu'une telle vue, approprie au dpart aux musiques modales et tonales, convient galement l'analyse des musiques non tonales, et mme des bourdons ou drones: c'est qu'elle table sur ce que John Cage dnomme, la suite de Lou Harrison, une proto-tonalit, c'est--dire une dimension premire d'accueil et de rassemblement de l'ensemble des relations envisageables entre sonorits ; ou, si l'on prfre, un logos mousikos antrieur tout filtrage paramtrique, donc insensible l'chenillage des dimensions sonores perues en fonction d'autres rquisits que ceux qu'exige leur simple nonciation, leur simple exposition, leur simple hermeneia. "Laisser les sons tre eux-mmes", ce prcepte cagien ne rejoint pas seulement le Sein-lassen de la Ge-lassen-heit heideggerienne, il innerve tout aussi bien la simplicit apparente d'un Mozart. (10)
155/514
Sans doute touchons-nous ici au dmoniaque musical tel que l'entrevoyait Kierkegaard: car si l'hermeneuein n'est qu'ouverture un sens, il peut en effet apparatre "dmoniaque" que ce sens soit irrmdiablement, irrvocablement, autre; que l'on n'ait pas affaire un "autre" sens "suprieur, transcendant ou plus originel, mais au sens lui-mme en tant qu'autre, une altrit dfinissant le sens". Chaque fois, d'ordinaire, qu'on invoque l'autre, on se contente de mettre en jeu "un sens provenant d'un "autre" identifi (et de ce fait dou d'un sens non altr)" ; cela est vrai de Schleiermacher, de Ricur, de Lacan - et peut-tre mme, horribile dictu, du Tout Autre de Lvinas... Mais si l'altrit affecte le sens lui-mme, une ds-identification intervient, qui atteint le sujet, la subjectivit de ce sujet et aussi le primat, en lui, du logos - entendu, de faon rductrice, comme un langage ou une logique -; bref, l'individu humain en tant que logon echn ; en termes heideggeriens, "l'tre-en-question de l'tre dans son tre dfinit l'tre-l selon une altrit et une altration de sa prsence". Voil pourquoi le "problme d'autrui" est "absent" de la "philosophie" heideggerienne : Heidegger s'intresse d'abord un "autrui non anthropologique" dont on ferait peut-tre bien de constater l'"absence" chez les autres philosophes... L'autre en ce sens, l'autre qui ouvre le cercle hermneutique et le ruine en tant que cercle, l'autre qui fait et dfait le langage, l'autre qui se joue du sens comme on se joue un morceau de musique, l'autre qui altre l'tre-l tout en le d-finissant ou en le d-limitant, donc en le librant, cet autre, pourquoi ne pas l'appeler la voix ? Parlons grec: le "partage des voix", c'est la polyphonie... Cela peut se prendre la lettre : "Dans les churs paysans des anciennes socits rurales, les voix d'hommes rpondaient aux voix de femmes: par cette division simple des sexes, le groupe mimait les prliminaires de l'change, du march matrimonial". De mme, Barthes montre comment, "dans notre socit occidentale, travers les quatre registres vocaux de l'opra, c'est l'Oedipe qui triomphe: toute la famille est l, pre, mre, fille et garon, symboliquement projets, quels que soient les dtours de l'anecdote et les substitutions de rles, dans la basse, le contralto, le soprano et le tnor". Cette division des voix, cependant, la monodie ne la met-elle pas par hypothse en question ? Le lied romantique, qui apparat justement l'poque o les castrats "disparaissent de l'Europe musicale" ne se veut-elle pas "unisexe" ? C'est vrai : "A la crature publiquement chtre succde un sujet humain complexe, dont la castration imaginaire va s'intrioriser". Mais le "partage des voix", rsonne alors dans les profondeurs: mme si le lied articule des tessitures - ces champs sonores prcis au sein desquels chacun "peut fantasmer l'unit rassurante de son corps" - et se dtourne pour cela du "timbre sexuel" exalt par l'opra, mme s'il se cantonne dans la dualit de la mlodie et de son accompagnement, il n'en recle (et rvle) pas moins un tuilage autrement poignant, qui recoupe celui, applicable au "grain de la voix" du phno-chant et du gno-chant. Rappelons la dfinition barthsienne
156/514
de ces deux vocables (dtourns du "phno-texte" et du "gno-texte" de Julia Kristeva) : "Le phno-chant () couvre tous les phnomnes, tous les traits qui relvent de la structure de la langue chante, des lois du genre, de la forme code du mlisme, de l'idiolecte du compositeur, du style de l'interprtation: bref, tout ce qui, dans l'excution, est au service de la communication, de la reprsentation de l'expression: ce dont on parle ordinairement, ce qui forme le tissu des valeurs culturelles (matire des gots avous, des modes, des discours critiques), ce qui s'articule directement sur les alibis idologiques d'une poque (la "subjectivit", l'"expressivit", le "dramatisme", la "personnalit" d'un artiste). Le gno-chant, c'est le volume de la voix chantante et disante () ; c'est un jeu signifiant tranger la communication, la reprsentation (des sentiments), l'expression; c'est cette pointe (ou ce fond) de la production o la mlodie travaille vraiment la langue - non ce qu'elle dit, mais la volupt de ses sonssignifiants, de ses lettres : explore comment la langue travaille et s'identifie ce travail." C'est, d'un mot trs simple mais qu'il faut prendre au srieux: la diction de la langue. L'hermeneus qu'est le rhapsode ne pratique-t-il pas, par sa diction des pomes, un tel gno-chant ? Il assume en tout cas la vritable polyphonie, ds lors qu' la suite des potes et dans le sillage des dieux, il dmultiplie ce gnochant. Appliquons ce schme au lied : en de du contrepoint entre phno-chant et gno-chant, qui se prsente comme un premier partage polyphonique, le lied creuse le gno-chant en un partage second, plus subtil sans doute, mais dcisif... Barthes part de la "mtaphore dulcore" qu'est, nos yeux, le "cur" romantique : il s'agit en ralit d'un "organe fort, point extrme du corps intrieur o, tout la fois et comme contradictoirement, le dsir et la tendresse, la demande d'amour et l'appel de jouissance, se mlent violemment: quelque chose soulve mon corps, le gonfle, le tend, le porte au bord de l'explosion et tout aussitt, mystrieusement, le dprime et l'alanguit. Ce mouvement, c'est par-dessous la ligne mlodique qu'il faut l'entendre; cette ligne est pure, et mme au comble de la tristesse elle dit toujours le bonheur du corps unifi; mais elle est prise dans un volume sonore qui souvent la complique et la contredit : une pulsion touffe marque par des respirations, des modulations tonales ou modales, des battements rythmiques, tout un gonflement mobile de la substance musicale, vient du corps spar de l'enfant, de l'amoureux, du sujet perdu. Parfois, ce mouvement souterrain existe l'tat pur: je crois pour ma part, l'entendre nu dans un court Prlude de Chopin (le premier): quelque chose se gonfle, ne chante pas encore, cherche se dire et puis disparat." (11) Il faut donc distinguer phno-chant et gno-chant ou encore processus secondaires et processus primaires... Evoquant Mlanie Klein et ses analyses du corps du nourrisson, Pierre Fdida constate que les "explosions et implosions, cassures, flures, sont les vritables actions physiques d'un mythe gologique de l'homme et donnent entendre ce qu'il en est des cris de dtresse ou de fureur en de de leur catgorisation thmatique en tats affectifs ou en valeurs
157/514
pulsionnelles." Et propos des observations d'Artaud sur la musique et le thtre balinais ("Ces tremblements, ces glapissements purils, ce talon qui heurte le soi en cadence suivant l'automatisme mme de l'inconscient dchan..."), il note que "c'en est fini de croire que telle ligne mlodique voque la joie ou la frayeur - revtements affectifs dj organiss en des thmes symboliques". Rattacher la musique l'archologie et la gologie du corps, c'est en somme se faire l'cho d'un bouleversement en profondeur qui agite depuis toujours la musique ellemme - ou encore, se faire l'hermneute d'un mythe indclinable parce que vcu, c'est--dire toujours vivre : peu importe que le corps soit prsent "en chair et en os" : si j'coute, dit Barthes, la phrase qui ouvre l'andante du Premier Trio de Schubert, "je ne puis dire que ceci : cela chante" ; et si je le dis alors qu'aucune voix humaine ne rsonne, c'est que "la voix humaine est ici d'autant plus prsente qu'elle s'est dlgue d'autres instruments, les cordes: le substitut devient plus vrai que l'original, le violon et le violoncelle "chantent" mieux - ou pour tre plus exact, chantent plus que le soprano ou le baryton, parce que, s'il y a une signification des phnomnes sensibles, c'est toujours dans le dplacement, la substitution, bref, en fin de compte l'absence, qu'elle se manifeste avec le plus d'clat." Voil qui justifie le terme d'incorporation : il ne suffit pas de dire, comme le compositeur Michal Lvinas, que l'cho est la source de la polyphonie ; il faut ajouter - en cho... - que c'est parce qu'il y a polyphonie, c'est--dire dmultiplication, dissmination et diffrenciation originaires de la voix, qu'il peut se produire de l'cho, c'est--dire l'investissement du monde par le dsir sous les espces de la musicalisation. L'tre-au-monde est alors en passe de devenir un corps--corps musical. (12) Caractristique de l'hermeneia est, on l'a dit, la syncope, le battement d'avant l'opposition du continu et du discontinu. Instance proto-tonale : elle dborde l'avance toute organisation compositionnelle selon les hauteurs ou l'harmonie. Mais aussi, instance temporelle : c'est dans la dure, et non pas la hauteur, que rside ce que les deux constituants de la matire sonore, le son et le silence, ont en commun. Diderot, que Roland Barthes cite en exergue de son analyse de la musique de Schumann, l'avait dj vu : Musices seminarium accentus, "l'accent est la ppinire de la mlodie" : "il n'y a rien de plus vident". Dans cette "ppinire", le jardinier Barthes dcle le gno-chant: "Dans les Kreisleriana de Schumann, je n'entends vrai dire aucune note, aucun thme, aucun dessin, aucune grammaire, aucun sens, rien de ce qui permettrait de reconstituer quelque structure intelligible de l'uvre. Non, ce que j'entends, ce sont des coups : j'entends ce qui bat dans le corps, ce qui bat le corps, ou mieux: ce corps qui bat." Descente dans le maelstrm : "Dans la premire des Kreisleriana, cela fait la boule, et puis cela tisse, dans la deuxime, cela s'tire; et puis cela se rveille: a pique, a cogne, a rutile sombrement; dans la troisime, cela se tend, cela s'tend: aufgeregt, dans la quatrime, a parie, a dclare, quelqu'un se dclare; dans la cinquime, a douche, a dbote, a
158/514
frissonne, a monte en courant, en chantant, en tapant; dans la sixime, cela dit, cela pelle, le dire s'emporte jusqu' chanter; dans la septime, a frappe, a tape; dans la huitime, a danse, mais aussi cela recommence gronder, donner des coups." Ricanement du smiologue : c'est a, l'analyse? Rponse de Barthes : seul importe le "a", en de de l'analyse. Certes, la relation d'incertitude est inluctable : "Rien ne peut dcider si ces coups sont censurs par le grand nombre, qui ne veut pas les entendre, ou hallucins par un seul, qui n'entend qu'eux." C'est la ranon de la diffrenciation, de la remonte l'valuation "physique", laquelle est citrieure vis--vis de toutes les valeurs culturelles. Mais, relativiser ainsi l'objectivit, ne s'abandonne-t-on pas aux dlices de la subjectivit ? Ce ne serait le cas que si l'on postulait une intriorisation, celle de "la belle me" : propos de Beethoven, Barthes suggre que l'on substitue partout, dans tous les discours sur la musique, le mot corps au mot me ; car la musique est "musculaire" et c'est le corps qui entend, non l'"me". Or qu'est-ce qui est ici en jeu ? Le Dasein : le simple fait de se trouver l. Ce n'est pas en tant que sujet que je "dcide" de me livrer aux syncopes, aux battements, aux coups ; c'est en tant que je "suis l" que ces coups "m"'atteignent : et pourtant ils ne me sont pas destins, ils ne sont pas dirigs contre moi ! "On reconnat la structure mme du paragramme : un texte second est entendu, mais, la limite, tel Saussure l'coute des vers anagrammatiques, je suis seul l'entendre. Il semble ainsi que seuls Yves Nat et moi (si j'ose dire) entendions les formidables butes de la septime Kreisleriana. Cette incertitude (de lecture, d'coute) est le statut mme du texte schumannien, ramass contradictoirement dans un excs (celui de l'vidence hallucine) et une esquive (le mme texte peut tre jou platement). () L'interprtation n'est alors que le pouvoir de lire les anagrammes du texte schumannien, de faire surgir sous la rhtorique tonale, rythmique, mlodique, le rseau des accents. L'accent est la vrit de la musique, par rapport quoi toute interprtation se dclare." C'est pourquoi les vritables interprtes - les vrais rhapsodes, les hermneutes authentiques - se font rares. Leur rle est pourtant capital : ils portent le coup de grce au modle textuel. Mais comme il est difficile d'annoncer les accents et les coups en de de toute affectation et de toute rhtorique ! "Ce n'est pas une question de force, dit Barthes, mais de rage: le corps doit cogner - non le pianiste (ceci a t entrevu ici et l par Nat et Horowitz)". Quand cela se produit, quand le pianiste laisse tre son corps, quand il assume ce wuwei, ce non-agir qui n'est pas inactif mais rageur et enrag, alors non seulement la chane hermneutique fonctionne, mais elle se prolonge jusqu' l'auditeur. "Au plan des coups (du rseau anagrammatique), tout auditeur excute ce qu'il entend. Il y a donc un lieu du texte musical o s'abolit toute distinction entre le compositeur, l'interprte et l'auditeur." L se tient, ajouterons-nous, l'rotisme de la "fusion des horizons". L galement, le texte lui-mme s'abolit : l seulement il se laisse rejeter comme un chafaudage.
159/514
Autrement dit, s'il est normal que la smiologie ne s'intresse gure au rfrent (car "dans le texte articul il y a toujours l'cran du signifi"), dans la musique "le rfrent est inoubliable, car le rfrant, ici, c'est le corps." (13) Il pourrait sembler, la premire lecture des analyses que Barthes consacre Schumann, qu'il se borne retourner la table des valeurs kierkegaardiennes. Kierkegaard dcrivait l'avnement du sujet individu en termes d'arrt ou de stase : devenir soi-mme, cela vous immobilise ; en de, l'Eros musical n'est que fuite et dispersion. Prendre le contre-pied de cette position, c'est reconnatre une perfection sui generis dans l'agitation d'un corps non encore dompt, dans l'agilit de ses pulsions, dans l'opinitret de ses tourdissements et autres virevoltes browniennes. L'intermezzo schumannien, "saucier vigilant", qui "empche le discours de prendre, de s'paissir, de s'taler, de rentrer sagement dans la culture du dveloppement", parat bien rpondre cette exigence de dstabilisation : "pique (dans le sens que Brecht donnait ce mot)", il tmoigne de ce que le corps "drange le ronron de la parole artistique" en se mettant " critiquer ( mettre en crise) le discours que, sous couvert d'art, on essaye de mener au-dessus de lui, sans lui". Un peu la faon dont Nietzsche, critiquant Platon, n'aboutit qu' un platonisme invers et demeure mtaphysicien (selon, du moins, l'interprtation de Heidegger), Barthes, critiquant la ptition de continuit kierkegaardienne, dbouche sur un discontinu systmatique qui risque de n'tre que du continu l'envers: "Le texte musical, dit-il, ne suit pas (par contraste ou amplification), il explose: c'est un big-bang continu." L'argumentation est en ralit plus retorse. Il n'y a pas, dans la deuxime Kreisleriana, de "contraste" entre la "scne d'tirement", du dbut et la descente de l'"escalier des tons" de l'intermezzo I : si l'on s'en tenait cette version interprtative du "contraste", on ne ferait que tirer soi la couverture, ou, comme dit Barthes, "la nappe de la structure paradigmatique", en replongeant dans la "smiologie musicale, celle qui fait surgir le sens des oppositions d'units". Les prtendus "contrastes" sont en ralit des figures dynamiques complexes, irrductibles des "tats rhtoriques simples" ; des images qui rayonnent, mais aussi bien zigzaguent et titubent ; bref, des rhizomes au sens de Deleuze et Guattari. Or, si "pluriel, perdu, affol, le corps schumannien () ne connat (du moins ici) que des bifurcations", c'est qu'"il ne se construit pas", mais "diverge, perptuellement, au gr d'une accumulation d'intermdes". La "perptuit" de cette divergence ne signifierait une rechute dans la continuit (devenue dsormais continuit du discontinu) que si la divergence niait, excluait dfinitivement le continu : si elle devait son tour n'tre comprise que comme un "tat rhtorique simple". Or, ajoute Barthes, "la suite des intermezzi n'a pas pour fonction de faire parier des contrastes, mais plutt d'accomplir une criture rayonnante, qui se retrouve alors bien plus proche de l'espace peint que de la chane parle. La musique, en somme, ce niveau, est une image, non un langage, en ceci que toute image rayonne."
160/514
Nuance capitale : il faut laisser aux smiologues, ou aux smioticiens, le monopole des oppositions et autres ngations; et, pour cela, ne pas commencer par nier ce monopole en lui opposant purement et simplement son contraire ! La question est : le corps connat-il des contraires ? Rponse : les syncopes, les battements, les coups ne contredisent pas le discours smiologique, "le ronron de la parole artistique", ou le phno-chant lui-mme, parce qu'ils n'ont rien dire. Ils agissent (mais leur agir, du point de vue du discours, ne peut tre qu'un non-agir : c'est le discours qui ajoute le "non").(14) Pour Barthes, les "coups" rcusent toute violence : "Ce qu'il faut, c'est que a batte l'intrieur du corps, contre la tempe, dans le sexe, dans le ventre, contre la peau intrieure, mme tout cet motif sensuel que l'on appelle, la fois par mtonymie et par antiphrase, le "cur". "Battre", c'est l'acte mme du cur (il n'y a de "battement" que du cur), ce qui se produit ce lieu paradoxal du corps: central et dcentr, liquide et contractile, pulsionnel et moral". Douceur des coups : "Le coup peut prendre telle ou telle figure, qui n'est pas forcment celle d'un accent violent, rageur (); la prcision, la distinction de la figure est lie, non aux tats de l'me, mais aux mouvements subtils du corps, toute cette cnesthsie diffrentielle, cette moire histologique dont est fait le corps qui se vit. () Il faut donc appeler coup n'importe quoi qui fait flchir brivement tel ou tel lieu du corps, mme si ce flchissement semble prendre les formes romantiques d'un apaisement." Mieux vaut, au reste, parler topologie; par exemple, l'apaisement est un tirement : "Le corps s'tire, se dtend, s'tend vers sa forme extrme (s'tirer, c'est atteindre la limite d'une dimension, c'est le geste mme du corps indniable, qui se reconquiert)." Ou encore, les coups peuvent tre "de minuscules rvulsions, comme si, chaque morsure, quelque chose se ravalait, se retournait, se coupait, comme si toute la musique se mettait dans l'onde brve du gosier qui dglutit." Le corps schumannien "frappe", "se ramasse", "explose", "se coupe", "pique", "s'tire", "tisse lgrement", etc. Les mtaphores du dcentrement foisonnent d'autant plus qu'on est au centre - mais Barthes est plus proche de l'apophase de l'Eglise d'Orient que de la thologie ngative, et les mots deviennent, ce niveau, vanescents, indisponibles. "Ces figures du corps, dit-il, qui sont figures musicales, je ne parviens pas toujours les nommer. Car, pour cette opration, il faut une puissance mtaphorique (comment dirais-je mon corps autrement qu'en image ?), et cette puissance peut ici et l me manquer: cela s'agite en moi, mais je ne trouve pas la bonne mtaphore. Ainsi de la cinquime Kreisleriana, dont tel pisode (vnement plutt) m'obsde, mais dont je n'arrive pas transpercer le secret corporel: cela s'inscrit en moi, mais je ne sais o: de quel ct, dans quelle rgion du corps et du langage ? En tant que corps (en tant que mon corps), le texte musical est trou de pertes." Fascination du vide : le point central est un point de fuite. Mais est-il besoin de le dire ? Oui : voyez la partition de cette Bagatelle de Beethoven, qui indique: quasi parlando, "le mouvement du corps qui va parler". Voil encore un coup du corps : "Parfois mme - pourquoi pas ? - il parle, il dclame,
161/514
il ddouble sa voix : il parle mais ne dit rien car ds lors qu'elle est musicale, la parole - ou son substitut instrumentai - n'est plus linguistique mais corporelle ; elle ne dit jamais que ceci, et rien d'autre : mon corps se met en tat de parole: quasi parlando." Geste d'une voix qui ne dit rien, rien d'autre "que la mesure (le mtre) qui lui permet d'exister..." (15) La voix, si elle est "musicale" s'annonce elle-mme dans sa singularit "qui ne veut rien dire" elle se refuse parler dornavant ; ou, si elle parle, c'est autrement: avec un timbre diffrent, en vertu du "partage des voix" sur lequel nous avons dj insist. La voix n'est "voie" que parce qu'elle est plurale ; mais cela, nous ne le savions pas au moment du dpart, ou du moins nous le savions sur un autre mode. Barthes en propose l'illustration la plus concrte: on trouve chez Schumann, simultanment l'usage des indications de mouvements et d'atmosphres "aplaties sous le code italien (presto, animato, etc.)", des connotations "en langue vulgaire", qui ont une tout autre allure. "Rendus une autre langue (originelle ou inconnue), les mots de la musique ouvrent la scne du corps" : le cercle hermneutique libre ce qu'il encercle ; ici, c'est la langue maternelle, la Muttersprache, dont l'irruption dans l'criture musicale signifie "vraiment la restitution dclare du corps, comme si, au seuil de la mlodie, le corps se dcouvrait, s'assumait dans la double profondeur du coup et du Langage". Et Barthes d'numrer quelques-uns de ces mots typiquement schumanniens, avec tout ce qu'ils impliquent de corporel, c'est--dire de dmesur - ou de non mtronomique... -: "Bewegt: quelque chose se met en mouvement (point trop vite), quelque chose remue sans direction, comme des branches qui bougent, comme un moi bruissant du corps; Aufgeregt : quelque chose s'veille, se lve, se dresse (comme un mt, un bras, une tte), quelque chose suscite, nerve (et bien videmment: quelque chose bande); Innig : vous vous portez tout au fond de l'intrieur, vous vous rassemblez la limite de ce fond, votre corps s'intriorise, il se perd en-dedans, vers sa propre terre; Ausserst innig : vous vous concevez en tat de limite; force d'intriorit, dedans se retourne, comme s'il y avait l'extrme un dehors du dedans, qui ne serait pas, pourtant, l'extrieur; Ausserst bewegt : cela remue, cela s'agite si fort que cela pourrait bien craquer mais ne craque pas; Rasch : prestesse dirige, exactitude, rythme juste (contraire la hte), foule rapide, surprise, mouvement du serpent qui va dans les feuilles." Le musicien se sert des mots de la tribu ; mais il les flche diffremment; quand il les restitue au lecteur, celui-ci, s'il sait lire, c'est--dire couter, s'veille un sens qui n'avait jamais t l. C'est l'exprience mme de l'hermeneuein. Le titre d'une pice pour le piano peut alors agir comme une musique; exemple: Le Pote parle. Et rien n'interdit d'invoquer ce propos, comme le fait Barthes, la musicalit de la signifiance: "Rasch : cela, disent les diteurs, ne signifie que : vif, rapide (presto). Mais moi qui ne suis pas allemand et qui devant cette langue trangre n'ai ma disposition qu'une coute stupfie, j'y ajoute la vrit du
162/514
signifiant: comme si j'avais un membre emport, arrach par le vent le fouet vers un lieu de dispersion prcis mais inconnu." (16) Ainsi, contrairement ce que se flattent de montrer les smiologues, la musique, lorsqu'elle rencontre la linguistique, oblige celle-ci (pour autant qu'elle se veuille rigoureuse) changer de logique. Car "la signifiance musicale, d'une faon bien plus claire que la signification linguistique, est pntre de dsir. () Dans le cas de Schumann, par exemple, l'ordre des coups est rhapsodique (il y a tissu, rapiage d'intermezzi): la syntaxe des Kreisleriana, c'est celle du patchwork." Une telle musique "relve donc d'une smanalyse, ou, si l'on prfre, d'une smiologie seconde, celle du corps en tat de musique; que la smiologie premire se dbrouille, si elle peut, avec le systme des notes, des gammes, des tons, des accords et des rythmes; ce que nous voudrions percevoir et suivre, c'est le fourmillement des coups." Cependant, la linguistique n'est pas la seule discipline qu'il conviendrait de musicaliser. L'art des sons, en plus d'attirer l'attention des spcialistes d'autres domaines, n'a pas manqu de susciter, avec des fortunes diverses, il est vrai, le faisceau d'enqutes htroclites que l'on regroupe sous le label de la "musicologie" et qui est cens fournir "de l'intrieur", si l'on peut dire, une connaissance immanente de son objet. Rien de plus lgitime, en effet, qu'une science de la musique part entire... pourvu que cette part, justement, soit entire. Malheureusement, comme le dit Barthes, "les traits de composition sont des objets idologiques, dont le sens est d'annuler le corps" ; et il faut en dire autant de la majorit des discours prtention scientifique sur la musique. Tenir compte du gno-chant quivaudrait bouleverser, pour commencer, la plupart des ides reues relativement l'coute et la cration des uvres musicales : "Il va de soi que la simple considration du "grain" musical pourrait amener une autre histoire de la musique que celle que nous connaissons (celle-l est purement phno-textuelle)." C'est en effet partir d'un rexamen du privilge que l'on reconnat gnralement la phno-textualit qu'une aperception plus exacte du fonctionnement des procdures tonales peut tre envisage aujourd'hui - c'est-dire au temps de la "postmodernit". Les indications de Barthes sont ici particulirement prcieuses. Tout se passe en effet comme si deux modles distincts, mais complmentaires, ou en tout cas "concomitants", se trouvaient en prsence. "D'un ct, tout l'appareil tonal est un cran pudique, une illusion, un voile maya, bref, une langue, destine articuler le corps, non selon ses propres coups (ses propres coupures), mais selon une organisation connue qui te au sujet toute possibilit de dlirer. D'un autre ct, contradictoirement - ou dialectiquement -, la tonalit devient la servante habile des coups qu' un autre niveau elle prtend domestiquer." Le "fourmillement des coups" ne se donne " l'intrieur" du cercle hermneutique, ou du corps, qu'une fois le cercle ferm, une fois assur le bouclage du corps ; son effet est de faire palpiter ce cercle, ou ce corps - donc
163/514
de rvler une ouverture, une fentre, une clairire, l mme o semblait devoir rgner la clture et l'enfermement. "Le battement schumannien, dit Barthes, est affol, mais il est aussi cod (par le rythme et la tonalit) ; et c'est parce que l'affolement des coups se tient apparemment dans les limites d'une langue sage, qu'il passe ordinairement inaperu ( en juger par les interprtations de Schumann). - La "folie" de Schumann est d'abord occulte parce qu'elle assume le masque de la convention musicale de l'poque ; mais la profondeur d'une telle musique est en quelque sorte proportionnelle au degr de folie susceptible d'tre tolr dans cette convention mme, "avant" son investissement par le compositeur Schumann. Pour autant que la structure tonale s'autonomise et navigue par ses propres moyens, elle rend "dj" au corps quelques services, qui ne sont pas menus: "Par la dissonance, elle permet au coup, ici et l, de "tinter", de "tilter" ; par la modulation (et le retour tonal), elle peut parfaire la figure du coup, lui donner sa forme spcifique: cela fait la boule, dit la premire Kreisleriana ; mais cela boule d'autant mieux que l'on revient l'origine aprs en tre sorti; enfin, () la tonalit fournit au corps la plus forte, la plus constante des figures oniriques: la monte (ou la descente) de l'escalier: il y a, on le sait, une chelle des tons, et en parcourant cette chelle (selon des humeurs trs diverses), le corps vit dans l'essoufflement, la hte, le dsir, l'angoisse, la lumire, la monte de l'orgasme, etc." Otez maintenant la tonalit, dclarez-la sinistre, remplacez-la par les douze sons, puis par la srie gnralise, puis par la composition de timbres vous n'en disposerez pas moins (ni, probablement, plus...) du mme corps musicien. Les musicologues de la marine voiles imaginaient que la tonalit a partie lie avec la nature; la musicologie plus rcente montre l'inverse : la tonalit a partie lie avec la convention. Ct corps, rien n'est perdu pour autant. Pourquoi ? Mais justement parce que plus a change, et plus c'est la mme chose : la fonction accentuelle dont s'acquittait historiquement la tonalit, croiton qu'elle a jamais fait dfaut dans les musiques des "peuples sans histoire" ? Et peut-on prtendre honntement qu' elle est absente dans les musiques extratonales d'aujourd'hui - qui, entre parenthses, entament depuis quelques annes non pas un retour la tonalit, comme on le dit chez les critiques, mais un nouveau plerinage vers le corps - ? La timbralit (le rseau des couleurs de timbre), comme l'a vu Barthes, assure au corps "toute la richesse de ses "coups " (tintements, glissements, butes, rutilances, creux, dispersions, etc.). Ce sont donc les coups - seuls lments structuraux du texte musical - qui font la continuit transhistorique de la musique, quel que soit le systme (lui, parfaitement historique) dont le corps battant s'aide pour s'noncer." (N.B. : c'est nous qui soulignons.) - Maintenant, que les divers systmes tiennent compte du "fourmillement des coups" pour s'en accommoder, pour le canaliser et tenter de s'en servir, cela se conoit facilement : leur crdibilit en dpend. Seulement, ils ne valent jamais que comme des compromis: ce sont assurment des "valeurs", mais pas trs sres ; l'"valuation", physique, toujours mobile,
164/514
imprvisible et diffrencie, gronde par en-dessous. L'essentiel rside ds lors dans la relativisation de ces "valeurs" qui sont d'autant plus prcaires qu'on les croit "objectives", c'est--dire mres pour la mainmise de la subjectivit d'un sujet dominateur, "matre et possesseur de la nature" (et de l'art). Le dsir dont il a t question dans ces pages ne saurait videmment se rabattre sur une telle volont de mainmise. Il ne constitue pas mme une entit sauf pour le psychanalyste, qui est bien oblig de le domestiquer en l'homognisant, pour construire un mcanisme explicatif cohrent. Il ne consiste en rien d'autre qu'en un chaosmos, comme dit Deleuze, de coups. Mais ce chaosmos est "transhistorique": comme la nature selon Hlderlin, il est "plus temps que les temps".(17)
165/514
Notes : 1. Sren Kierkegaard, Ou bien... ou bien.... trad. fr. F. et O. Prior et M.H. Guignot, Paris, Gallimard, 1943, p.51, 53-54. 2. Sren Kierkegaard, op. cit., p.51, 48. 3. Sren Kierkegaard, op. cit., p.101, 104. 4. Sren Kierkegaard, op. cit., p.105. 5. Pierre Klossowski, Sade mon prochain, Paris, Le Seuil, 1947, p.147, 148, 149. 6. Sren Kierkegaard, op. cit., p.74. Jean Wahl, Existence humaine et transcendance, Neuchtel, La Baconnire, 1944. Jean Wahl, Trait de mtaphysique, Paris, Payot, 1953. Pierre Klossowski, op. cit.. 7. Roland Barthes, L'Obvie et l'Obtus, Paris, Le Seuil, 1982, p.246, 222, 223. 8. R. Barthes, op. cit., p.223. Sigmund Freud, "Conseils aux mdecins", in La Technique psychanalytique, Paris, P.U.F., 1970. 9. John Cage, Empty Words, London, Marion Boyars, 1980. R. Barthes, op. cit., p. 255, 247. 10. Victor Zuckerkandl, Sound and Symbol, Bollingen Series, Princeton University Press, 1969, passim. John Cage, Silence, Middletown (Connecticut), Wesleyan University Press, 1961, p.63 11. R. Barthes, op. cit., p.254, 238-239, 255-256. 12. Theodor W. Adorno, Philosophie de la nouvelle musique, trad. fr. Hildenbrand et Lindenberg, Paris, Gallimard, 1962 p.53. Pierre Fedida, "L'cho minral" in Psychanalyse-Musique, numro spcial de Musique en jeu, 9, novembre 1972, p.116-118. R. Barthes, op. cit., p. 253. 13. R. Barthes, op. cit., p.265, 268, 231, 273, 269.
166/514
14. R. Barthes, op. cit., p.266, 267 David Michal Levin, The Body's Recollection of Being, London, Routledge and Kegan Paul, 1985, p.164-165. 15. R. Barthes, op. cit., p.267, 269-270, 171-272. 16. R. Barthes, op. cit., p.274-276. 17. R. Barthes, op. cit., p. 276-277, 245, 274 ; Vladimir Karbusicky, Systematische Musikwissenschaft, Mnchen, Wilhelm Fink Verlag, 1979, p.187-212. Carl Dahlhaus, Grundlagen der Musikgeschichte, Kln, Musikverlag Hans Gerig, 1967, chapitre V. John Tilbury, in Christopher Small, Music, Society, Education, London, Calder, 1977, p.200-203.
167/514
II L'apologie du mtier implique donc une certaine distance prise l'gard de la forme, ou du schme formel. Est-ce dire qu'il convienne d'admettre le principe de l'individuation de l'uvre par la matire ? La force de Ballif est ici d'actualiser la question. Que signifie, pour le musicien d'aujourd'hui, le mot "matire" ? La science est l'ordre du jour : son parti-pris scientiste convaincra le "spcialiste musicien" de "s'intresser, l'aide de toute une paramtrie, aux quantits musicales mesurables, par les mmes moyens que ceux offerts par la science pour d'autres domaines" (5). Pour Ballif comme pour Jean-Franois Lyotard, la pense calculante, telle qu'elle s'est panouie partir des Sriels, n'est qu'un avatar - dment rentabilis - du "performatif", c'est--dire de la ncessit de lgitimation conomico-sociale. Et, pour Ballif comme pour Adorno, la voie de 1"atomisation gnralise de l'tant" a t fraye d'abord par la bombe atomique : "les savants aiment la matire, le poids, la couleur, les sons... les bombes aussi, dont l'extraordinaire force peut tre connue jusqu'au millimtre cube de terre souleve par l'explosion." (6) Avec la "Srie gnralise" , l're atomique s'est donn la musique qu'elle mrite. On ne saurait cependant en rester cet effondrement du prjug contemporain en faveur de la matire, au sein de la dualit de la matire et de la forme. La dconstruction - ou la dmystification - ne peut que faire tache d'huile, pour peu que l'on s'avise (et Ballif n'y manque pas), de la prcarit de la notion d'"esprit" dans le couple matire-esprit, dont la tangence est flagrante avec le dualisme matire-forme. Si en effet on tente d'chapper la mdiocrit dore - sonnante et trbuchante... - des zlateurs de la matire en troquant la forme - dfunte contre l'esprit, on ne fait que chercher refuge dans une nouvelle bipolarit illusoire ; et mme, en abandonnant la matire, on lche la proie pour l'ombre, on ne se paye plus que de mots. Ballif l'nonce en toute clart : "l'esprit est forcment une supposition ; en effet, l'esprit sera-t-il ce qui, en moi, peroit le monde des sons, ma conscience du monde des sons ? Mais qu'est-ce que ma conscience du monde des sons sinon le monde des sons, un certain monde des sons qui est en moi, qui est moi ?"(7) Pour le musicien fru de structures "horstemps", comme nagure selon les rquisits l'esthtique formaliste que dcrivait Gisle Brelet, l'esprit devrait constituer une alternative aux sujtions majeures de l'poque, au pragmatisme ou au sensualisme ambiants comme au matrialisme rgnant ; Ballif n'y croit gure. "L'esprit, interroge-t-il, sera-t-il l'esprit de gomtrie, retranch du monde ? Mais qu'est-ce que la ligne droite gomtrique, sinon une supposition, une chose qui n'est plus, une abstraction ? L'esprit sera-t-il l'esprit de la forme ? Mais qu'est-ce que ce discours de rve binaire, ternaire... ? Encore une supposition, une abstraction de plus."(8) Donc,
169/514
exit l'esprit. Pas plus que l'uvre n'est individualise par la matire, elle ne s'individualise par l'esprit - l'"esprit des formes" relve de l'utopie. En ce sens, Ballif prend bel et bien cong de l'univers platonicien (et aristotlicien), au sein duquel l'uvre n'tait interprtable qu'en termes de reprsentation ou d'image d'un existant rel ou d'une Ide. Restituer au contraire l'tre son mouvement, c'est--dire son jaillissement, c'est prendre l'initiative d'invoquer le rien qui ouvre le chemin de ce jaillissement. "Ce qui importe n'est pas esprit, dclare Ballif, ce n'est pas matire. L'un et l'autre sont abstraction, car l'esprit n'existe pas l'tat pur, et la matire non plus. La ralit, c'est le mouvement. Ce qui existe, c'est le mouvement de l'un l'autre, plus exactement le mouvement pur qui est changement, ngation, et existence pure, tellement pure qu'elle n'est rien d'autre que l'existence ; on peut aller jusqu'au bout : tellement qu'elle n'est rien."(9) III L'uvre jaillit sur fond de rien. Que signifie ce geyser ? Srement pas une cration ex nihilo. "Bach sur do, mi, soi, do, mi, simple arpge de l'accord de do majeur, parfait ready-made, ouvre le Clavecin bien tempr et parvient au sublime, non par la qualit du matriel envisag - un son, un arpge, n'est ni beau ni laid - mais par une vrit antrieure l'objet, dj en forme dans la pense de ce musicien, et qui vient produire l'effet singulier."(10) "Vrit antrieure" se dvoilant, se rvlant, tel est l'"eurka qui doit prcder toute cration". Du coup si "le compositeur passe pour crateur", c'est par un abus de langage ; on mesure l'outrecuidance de ceux qui, ftichisant la cration, oublient l'eurka inaugural / immmorial. Ballif rejoint ici la problmatique heideggerienne des trois confrences de 1936 sur L'origine de l'uvre d'art : pour lui comme pour Heidegger, le crateur ne saurait tre "que bon jardinier sachant greffer ses dons l'tat brut sur quelque tronc formel plein de sve. Possd, il doit l'tre, comme l'enseigne la fracheur inattaquable , la marque du chef-d'uvre toujours printanier." (11) Heidegger l'nonait dj en termes postmodernes en prononant l'loge de l'anonymat : "C'est justement l o l'artiste, le processus et les circonstances de la gense de l'uvre restent inconnus que l'clat (...) de l'tre-cr ressort le plus purement de l'uvre." (12) Ce n'est donc pas l'artiste en tant que sujet crateur qu'il convient d'exalter ; et Ballif dit fort bien que la vrit du cr est antrieure l'objet. Le couple dont il faut, ce niveau, s'affranchir, c'est la dualit sujet-objet. En effet, de ce que "le mouvement, c'est l'esprit en tant que matire et la matire en tant qu'esprit" (13), Ballif dduit que si le mouvement, c'est moi, et si au mme instant je le regarde, c'est que je me regarde. Ainsi, "JE me spare toujours de moi-mme qui EST, qui existe. (...) C'est donc que le JE n'est pas en tant qu'existence ou en tant que mouvement, qu'il ne fait pas partie du
170/514
changement incessant qui est moi-mme, qu'IL N'EST PAS MOI-MEME. (...) Ce qui est : c'est moi-mme, c'est le changement, l'existence pure. Ce qui n'est pas : c'est JE, c'est ma libert." (14) Impossible, ds lors, d'riger la subjectivit du sujet en entit autonome ou autosuffisante : le centre de gravit de ce que je suis ne se trouve pas en moi, mais hors de moi. Car dire que "ma libert" n'est pas, "cela ne veut pas dire absolument qu'il n'y a pas de libert" (15), mais que cette libert - selon la belle expression du Jean Grenier des Entretiens sur le bon usage de la libert - est d'autant plus profonde qu'elle ne s'exerce pas ; ou encore, qu'elle est "pure essence" et "point gomtrique de nous-mme" (16). IV Cette libert, Ballif suggre - de manire apparemment parallle au retournement heideggerien de la libert en vrit dans De l'essence de la vrit qu'elle s'enracine dans une vrit plus essentielle. A ce titre (mais sur ce point, Ballif revient la mtaphysique), elle mrite d'tre appele Dieu : Dieu, "le plus beau des mots", dsigne aussi bien "l'autre, l'inconnu, la fleur de l'esprance", que ce qui "est en dehors du changement, en dehors du temps et de l'espace, en dehors par consquent de nous-mme - Vrit de fait." (17) Et l'uvre qui ne puiserait pas cette source parce qu'on s'obstinerait la considrer comme tributaire de la volont d'uvrer de son auteur, il faudrait la tenir pour relevant d'une potique dpasse. Ballif refuse de faire dpendre la "Vrit de fait" d'une certitude subjective, et par l il rcuse Descartes, dont il rejette le Cogito. De mme, il conteste la rduction, tellement rpandue notre poque, de l'uvre musicale une "production", elle-mme rfre un projet circonstanciel et intentionnel que seule la considration des "rsultats" serait susceptible de lgitimer. Face semblable instantanisme - typique de la modernit -, la raction de Ballif n'est pas sans rappeler celle de Sibelius. "Tandis que d'autres compositeurs vous apportent toutes sortes de cocktails, je vous sers quant moi une eau froide et pure" - cette dclaration faite par le musicien finlandais l'un de ses diteurs (18) prend tout son sens si on la rfre la confidence mise en 1914 propos de la Cinquime symphonie, dont l'laboration allait se poursuivre jusqu'en 1919 : "Dieu ouvre sa porte pour un moment, et son orchestre joue la Cinquime symphonie."(19) L'"eau froide et pure", d'o le compositeur la tient-elle, sinon de Dieu ? On comprend que Ballif avoue concevoir la musique, comme "une reprsentation infinie, jamais interrompue et jamais acheve, qui fonctionne sur sa propre rsonance niant le silence. Image d'ternit retrouve volont grce au sonnant et au rsonant." (20) Qu'en est-il en effet de cette "ternit" ? Se trouve-t-elle l'oppos du temps, en antinomie avec le temps ? - Tout au contraire, Ballif ne l'admet qu'en tant qu' "image" , l'horizon du temps comme tel. L'ternit, pour le musicien, c'est la rsonance du temps. Mais aussi bien sa source. Le Dieu de Ballif n'est
171/514
pas seulement celui, "consquent", du Procs et ralit de Whitehead : la musique elle-mme fait partie des "objets ternels". Car elle "djoue tous les paramtres installateurs, ds qu'elle rsonne notre esprit, et ds lors rveille notre pense. Elle cesse d'tre combinatoire dans le temps et l'espace, pour n'tre qu'omniprsence, installe aux lieux mmes de notre propre conscience d'exister. Ce qui a t mani me manie son tour. Le vritable auditeur n'existe pas, il coexiste l'entendement." (24) L, dans cette coexistence qui rassemble les lments du temps, rside le vritable "esprit de la musique". V On peut voquer le "temps zro" de Christian Wolff, et les applications qu'en a faites John Cage. Si, en effet, le compositeur s'efforce de mettre le temps de son ct, tout le temps, pourquoi privilgierait-il la seule dimension du prsent au dtriment des deux autres, pass et avenir ? Ne lui faut-il pas s'installer au contraire face au temps et donc en de du temps, au niveau zro du temps, pour viter de se laisser entraner dans le flux des instants prsents ? Alors, et alors seulement le temps lui livrera tous ses secrets, sans qu'il y soit luimme pour rien, sans qu'il ait se proccuper de "matriser" le temps. La confrontation avec Cage - que nous ne sollicitons nullement : Ballif la suggre lui-mme (22) - permet de saisir toute la signification de cette "reprsentation infinie, jamais interrompue et jamais acheve" qu'est, selon Ballif, la musique. Elle autorise galement la comprhension plnire de cette "suspension de la libert" laquelle vise tout le Voyage de mon oreille, et dont le seul nonc suffit placer Ballif aux antipodes de ce qu'il est convenu d'appeler le parisianisme musical : s'il est insatisfait du "matrialisme" ambiant, s'il rclame pour le musicien une dfinition de la matire qui ne fasse retomber dans aucune des apories du type matire-forme ou matire-esprit, c'est que Ballif a le courage de faire sien le prcepte cagien de "laisser les sons tre ce qu'ils sont" (23) - au rebours des modes, l'envers des compromissions et des compromis. Seulement, les consquences d'un tel choix sont, la lettre, incalculables. On a mentionn la mfiance de Ballif l'gard de la "pense calculante" de ses contemporains : plus radicalement, le compositeur Ballif se dmarque ici, maintenant, dans le Pome de la Flicit ou le Coup de ds, de la thse aristotlicienne du temps comme "nombre du mouvement" . Non qu'il soit partisan de rompre avec le mtre ou le rythme, ou de refuser toute mesure. Simplement, une temporalit axe sur les astres ou les horloges n'puise pas le sens du temps. Pour Ballif, si "temps musical" et "mouvement musical" sont lis (24), ce n'est pas par le nombre : "spatialiser le temps ce serait l faire uvre de mcanicien ou de physicien" (25) ; le compositeur, lui, rclame un temps "sans commencement ni fin", donc rebelle tout schme crationniste classique, ou encore tout fractionnement selon une squence linaire de "maintenants". Force est donc de
172/514
relativiser les perspectives : "Dans le temps musical, il n'y a pas de repos ni de mouvement absolu, quelles que soient les conventions tonales ou antitonales" ce qui oblige, si l'on tient "faire du mouvement" , garder "un certain statisme" (26) ; et vice-versa. "Le musicien, dit encore Ballif, considre la fois l'aspect mouvant des sons comme s'il tait stable, pour organiser une uvre dans le temps, et leur aspect statique comme s'il n'tait plus statique, afin d'avancer dans sa dmarche" (27) ; c'est qu'il "fait du temps, il organise un temps d'o surgira un univers. Et le trac de cet univers qui survit, immobile, fix dans la mmoire, reste en fait la musique, et qu'on veut retrouver. L'audition vcue exige une seconde audition." (28) On sent poindre ici une opposition, ou du moins une tension, dcisive. Car si "faire l'uvre" c'est "faire le temps", l'uvre mord ncessairement sur l'avenir ; mais elle ne le peut qu'en rclamant d'tre nouveau entendue, c'est-dire en invoquant une mmoire venir - ou en voquant une tradition Ne rsistons pas au plaisir de citer une fois encore, propos de Ballif, Jean Sibelius : "C'est curieux, plus j'observe la vie et plus je suis convaincu que le classicisme est la voie de l'avenir !" (29) Nulle imagination, si technique et technicienne soit-elle, qui n'ait besoin, pour concrtiser ses pressentiments, de la rcollection d'une mmoire ; et cette dernire ne peut pas ne pas enter sur l'immmorial son effort de rtrospection, de rassemblement, de lecture - au sens fort du grec legein : ligaturer en gerbe - d'un logos - au sens non moins fort : schme destinal, ordonnance cosmique, ordre "logique", raison organisatrice... Que serait, aprs tout, Dionysos sans Apollon ? Mais prcisment, n'tions-nous pas partis, propos de l'antinomie de Dionysos et d'Apollon, de la ncessit de substituer ce couple clbre une dualit moins voyante et plus terre terre sans doute, mais inluctable dans sa quotidiennet - celle du "mtier" et de la "lecture" ? VI Par la considration exclusive de ce que le Voyage de mon oreille nous enseigne sur le "mtier" , nous avons, en liminant quelques dualismes, chemin jusqu' la thse de Claude Ballif sur le temps. Par l'examen, prsent, du second terme de l'opposition, la "lecture" , nous ouvrirons peut-tre la voie un approfondissement des prsupposs de cette thse. Formulons, ou reformulons, d'abord, le conflit que Ballif situe au cur de l'uvre musicale, et dont il estime qu'il en constitue l'ambitus : d'un ct, l'uvre, obtenue force de tnacit par l'exercice d'un "artisanat furieux" , dvoile un monde encore inou ; de l'autre, l'imagination ainsi mise en jeu se doit de confirmer l'ancrage du compos dans la "raison d'tre", au double sens de la ncessit rationnelle et de la lgitimation par l'appartenance une tradition. La formule redoutablement elliptique l'aide de laquelle Ballif entreprend
173/514
maintenant de relativiser cette opposition mrite toute notre attention : "C'est, dit-il, l'ternel combat entre conscience potique, volont intemporelle de dmiurge, et cette technique artisanale approprie, actuelle, du faiseur d'uvre. Un engagement seul seul dans cette lutte nous fait vritablement retrouver la parole." (30) Que signifie "retrouver la parole" ? "Parole", videmment, est l'acception premire du grec logos et c'est - premire vue - d'un logos mousikos, de la possibilit d'un discours musical, que parle Ballif. Il en "parle" vrai dire de deux manires : en tant que compositeur, dans et par ses uvres - et il serait plus juste ici d'affirmer que "ses" uvres parlent par elles mmes (31) - ; en tant qu'exgte de sa propre cration, en tant qu'auteur du Voyage de mon oreille (32). Toutefois, peut-tre comprendrons-nous mieux ce dont il s'agit si nous accordons un instant de rflexion au titre de l'une des confrences reprises dans le Voyage : "l'entendu dit". "Dit" n'est nullement ici un participe pass, mais bien la troisime personne du singulier de l'indicatif prsent. Quant l'"entendu" c'est non seulement ce qui a t cout, et donc, en principe, inventori et rpertori - par exemple, l'ensemble des "formes" de la "grande" musique mais aussi ce qui, bien entendu va de soi et en tant que tel devrait ne plus rien avoir nous dire car les formes, Ballif nous l'a rappel, se sont pour l'essentiel affadies en "schmas formels"-. Et pourtant, selon l'exigence du titre tel que nous le lisons, cet "entendu" nous parle nouveau, ce dj prouv, ce dj vcu a encore quelque chose nous dire... Comme si la tradition musicale rsistait l'usure du temps - alors que tout un chacun sait qu'il n'en est rien, et mme que l'art musical est constitutionnellement le plus labile de tous... D'o provient ds lors cette solidit ? Rponse : de la faon dont le musical s'entend. De l'entente, pour peu qu'elle lui soit consentie par l'entendement ; et pas seulement, et jamais uniquement, par les affects. C'est qu'il s'agit "de Vrit, donc de raison." (33) Ainsi entendue, la musique dit ; elle s'adresse nous, elle nous apostrophe, elle nous convoque jusqu' elle. Son appel nous rend prsents sa prsence, une prsence qui dborde vers le futur comme vers le pass l'instantanit de la dimension du prsent : c'est le logos de la lecture, donc du legein, qui lie et relie de la sorte ; par consquent, la "lecture" fait tre le temps au mme titre que le "mtier". Le mtier de compositeur est un savoir lire, c'est--dire en profondeur un savoir entendre - avec toutes les rsonances, musicales et signifiantes, de chacun de ces vocables. Et nous commenons entrevoir comment l'enchanement des deux termes permettra de dissoudre l'antinomie : par l'enracinement mutuel de chacun des termes dans l'autre. Par leur enchevtrement. Par leur entrelacs. VII
174/514
Reste tirer l'enseignement pratique, concret, d'une telle potique de la temporalit aujourd'hui. Professeur d'analyse, Ballif composait ; professeur de composition - on sait qu'il a succd Olivier Messiaen au Conservatoire National Suprieur de Musique de Paris -, il compose toujours, tout en analysant ! Tant il est vrai que la "pratique du mtier" , la potique au sens strict, ne se dissocie jamais dans les faits de la "lecture" - et de la potique au sens large. Concernant plus particulirement l'itinraire de Ballif, il est significatif que la fidlit du compositeur et de l'analyste l'Introduction la Mtatonalit la fois mthode d'investigation et matrice pour l'invention - ne se soit, au fil des ans et des uvres, jamais dmentie. "Mtatonalit", cela signifie en effet, vis--vis du couple tonalit-atonalit, simultanment un approfondissement et un dpassement - exactement comme les dualismes matire-forme, ou sujet-objet, exigent, dans le Voyage, d'tre pris en compte et relativiss, afin d'tre mieux compris et contourns Mais le sens simplement temporel du mta de "mtatonalit" ne doit pas pour autant tre sous-estim. Jean Wahl, que nous avons salu au seuil du prsent texte, avait coutume, en guise d'introduction son cours de mtaphysique, de rappeler que "mtaphysiques" taient les cours qu'Aristote avait professs meta ta phusika, "aprs" (temporellement parlant) les cours sur la physique. Que la mtatonalit de Claude Ballif surgisse "aprs" la tonalit comme "aprs" l'atonalit, donc l'issue du dploiement du systme tonal et de son effondrement, cela ne fait aucun doute. Mais la mtatonalit n'en garde pas moins, avec la tonalit et son histoire, un rapport de contemporanit : "mtatonales" sont, par dfinition, les compositions tonales auxquelles serait refuse toute possibilit de dveloppement si on les cantonnait dans la clture d'une "gamme diatonique par surcrot tempre" ; "mtatonales" sont aussi bien les pices atonales qui parviennent surmonter "l'isolationnisme du pur objet catalogu dans une srie de douze sons" (34). Que le "vrai mouvement" soit "forcment mtatonal, ou, ce qui revient au mme, mta-atonal" (35), cela ne renvoie pas la conception aristotlicienne du temps comme mouvement, mais au fait qu'en rgime tonal, il existe des possibilits d'attraction distinctes de celles qui se profilent dans la seule dimension du prsent ou de la linarit squentielle des divers "maintenants" : la mtatonalit ouvre sur le possible et dispense de l'infodation l'immdiatement disponible ; du coup, loin de dynamiter la tonalit, elle la dynamise. Et symtriquement, le compositeur anxieux de jamais contrler compltement la totalit du matriel sonore comme en tmoigne l'exigence de l' "harmonie complmentaire" dcrite par Adorno - prfrera admettre indiffremment l'occurrence immdiate de l'ensemble des sons manquant sa panoplie, plutt que de voir disparatre une parcelle de son autorit ; il n'hsitera donc pas vouer les sons l'miettement. A cet esprit de calcul - qui ne compte gure cependant au del de douze - et sa boulimie de totalisations, Ballif oppose l'ironie d'une potique de la dfectivit les onze sons de la gamme mtatonale restituent l'univers non-tonal l'imprvisibilit et la surprise, parce qu'ils l'accordent la spontanit du
175/514
jaillissement du temps. Les sons n'ont plus besoin d'tre nivels, d'tre supposs gaux - l'galit des dimensions du temps, l'quitemporalit, suffit. Consquence : l'effacement de toute tlologie. "La mtatonalit, crit Ballif, ne donne pas un but (exposition d'une tonalit - modulation vers une autre, puis une autre, etc.), mais une tournure d'esprit vers un but envisag seulement comme possible" , "une volont insatiable de mouvement sonore l'tat libre, car les ples entre lesquels joue le mouvement restent partiellement indfinis" ; et de ce fait, elle autorise "les transpositions et les mlanges simultans de transpositions" - jusqu', "pourquoi pas ? mlanger plusieurs musiques (Mozart, Ives, Berg)." (36) VIII Arrtons-nous sur cette dernire phrase. Elle ne peut aujourd'hui que nous paratre extraordinairement prmonitoire : ce qui s'y annonce (et ce que la clairvoyance de l'analyste Ballif dcrypte comme s'annonant chez Mozart, chez Ives, chez Berg), c'est bel et bien la potique de l'anachronisme et de la confrontation gnralise des styles, telle qu'elle dferle actuellement sur l'ensemble des arts postmodernes. Si l'on est en effet convenu, de regrouper sous le sigle - discutable, mais commode - de la postmodernit le gros des tentatives d'mancipation l'endroit de la pense calculante des Modernes, il est clair qu' l'architecture aseptise de Mies van der Rohe rpond la pasteurisation srielle d'aprs 1945, et qu'au "retour Las Vegas" , c'est--dire la "complexit" et la "contradiction" selon Venturi, correspond en musique la dconstruction pluraliste inaugure par Cage, mais dont Ballif a su, ds l'poque de l'Introduction la mtatonalit, dgager le sens rigoureux. Ballif ne recule pas devant le "chaos" ou le bruit de fond (37); mais s'il constate que "Les beaux yeux de la modernit, son charme de miroir aux alouettes nous invitent trs gracieusement faire fi des plus belles conceptions classiques" (38), il diagnostique une surdit volontaire. Ce qui n'a rien de surprenant : la musique "moderne" se trouve entre les mains de ces "professeurs de structures" qui n'uvrent que "par abstraction et gnralisation" . Et ce ne sont pas les historiens qui rtabliront le cap : placez-les devant une sonate, ils n'auront de cesse qu'ils n'aient raccord cette sonate " un systme uniforme de sonates qui aurait dfini une fois pour toutes la ralit, l'ordre et le "programme" de la sonate" (39). Qui dpassera, ds lors, le ressassement de cette nouvelle et dernire antinomie, celle des modernistes et des passistes ? Rponse : Ballif lui-mme, Ballif le postmoderne. "Pour moi, dit-il, je chasse toute ide portant sur le genre "sonate" , pour redcouvrir l, sur ma table de travail, crite et acheve, la sonate, celle que j'attendais, celle qui - aprs d'autres oublies - est pour moi la premire."(40)
176/514
Notes 1. Titre de l'article que nous lui consacrions dans le numro spcial de la Revue Musicale qui lui avait t ddi en 1968 (n 263). 2. Claude Ballif, Voyage de mon oreille, Paris, U.G.E., 1979, p. 280. Toutes les citations sans autre rfrence renvoient cet ouvrage. 3. p. 281. 4. p. 283. 5. p. 292. 6. p. 292. 7. p. 293. 8. p. 293. 9. p. 293. 10. p. 45. 11. p. 272. 12. Martin Heidegger, "L'origine de l'uvre d'art" , in Chemins qui ne mnent nulle part, trad. fr. W. Brokmeier, Paris, Gallimard, 1962, p. 51. 13. p. 294. 14. p. 295-296. 15. p. 296. 16. p. 297. 17. p. 297-298. 18. Cf. Marc Vignal, Jean Sibelius, Paris, Seghers, 1965, p. 140. 19. Cf. Marc Vignal, op. cit., p. 43.
177/514
20. p. 191. 21. p. 192. 22. p. 191. 23. Cit p. 191. 24. p. 150. 25. p. 154. 26. p. 153. 27. p. 160. 28. p. 161. 29. Cf. Marc Vignal, op. cit., p. 173. 30. p. 38. 31. Cf. p. 291: le compositeur comme "non-analyste" . 32. Il est symptomatique que le Voyage n'voque jamais directement telle ou telle composition de son auteur. 33. p. 63. 34. p. 123. 35. p. 122-123. 36. p. 124. 37. p. 159-160. 38. p. 37. 39. p. 66. 40. p. 66.
178/514
1 Le paradoxe de l'expression La notion d'"expression" recouvre bien des acceptions historiquement distinctes. Gnralement, on l'emploie dans le sens "subjectiviste" qu'a lgu le XIXe sicle, et selon lequel il est normal qu'un compositeur nous parle de luimme dans sa musique. On carte ainsi le sens "objectiviste" en honneur au XVe sicle, lequel stipulait que les affects taient pourvus d'assez de ralit pour qu'un musicien puisse les "imiter", c'est--dire les dpeindre, sans trop engager son "moi" dans cette affaire. Mais qu'est-ce qui motive ce passage de l'objet au sujet? L'ide que les sons vhiculent de faon tout fait privilgie les sentiments, parce qu'ils en seraient les "signes naturels". Il suffirait donc celui qui souhaite atteindre une certaine originalit d'exhiber "ses" sentiments, ou les sentiments qu'il feint d'prouver "par lui-mme", pour que sa musique soit reconnue comme naturelle, et se trouve de ce fait immdiatement lgitime. Il n'empche : que les sentiments non seulement puissent, mais en toute logique exigent d'tre feints, cela jouxte l'impudeur. La meilleure faon, pour un compositeur qui se respecte, de tirer son pingle du jeu, sera de se dcharger du fardeau de l'expression sur l'interprte : ce dernier, si la partition s'orne d'un con espressione, "s"'excutera volens nolens. Aussi le critique qui s'imagine que le musicien tale sa vie prive dans son oeuvre tombe-t-il dans le pige : il n'a pas compris que le "moi' est ce que le compositeur se compose en premier pour lui mme (et plus exactement encore: pour n'tre pas lui-mme...). A ces constatations somme toute assez obvies, Carl Dahlhaus a suggr d'ajouter le paradoxe suivant, sur lequel il convient, semble-t-il, de s'arrter: s'il est parfaitement normal que l'interprte dsireux d'mouvoir son public soit luimme mu (Hanslick, le pape des formalistes, l'admettait volontiers), en revanche le compositeur se voit contraint, chaque fois qu'il oeuvre en se rfrant l'expressivit, de se plier deux sollicitations minemment contradictoires. D'une part, l'expression, afin de passer pour "originale", doit viter de se rpter: synonyme de nouveaut, elle se discrditerait perptuer le dj-l. D'autre part, ne serait-ce que pour se laisser identifier et se faire homologuer comme telle, elle a besoin de revendiquer une certaine stabilit et de paratre appartenir un certain pass : le musicien expressif cultive la formule, il est l'homme des tics et des kits. Une telle aporie est proprement inluctable(1). 2 Adorno, libert, dsespoir
179/514
Pour peu que l'on choisisse de durcir cette inluctabilit et de s'y cantonner : on obtient la charte de ce qui s'est dploy au XXe sicle, de 1905 1935 environ, sous le label d'"expressionnisme". En peinture, en littrature, ce mouvement a dfray la chronique. Mais les diverses dfinitions qui en ont t proposes, dues en gnral des historiens frus d'exactitude, en ont souvent affadi la teneur. Rien de semblable ne saurait tre cependant reproch un philosophe aussi exigeant qu'Adorno, qui s'est tenu, en ce qui concernait la musique, aussi prs que possible de la chose mme, en s'aidant il est vrai de la dialectique : "Depuis qu'elle existe, la musique a eu le caractre d'une protestation, leve - ft-ce d'une faon impuissante contre le mythe et le destin - contre la mort elle-mme. Et elle conserve ce caractre antimythologique mme si, dans une situation de dsespoir absolu, elle fait de ce dernier son affaire propre. Si la musique ne peut garantir que ce qui serait diffrent existe, aucune note ne peut non plus se dispenser de le promettre. La libert mme est pour elle une ncessit immanente. C'est son caractre dialectique."(2) On pourrait se demander cependant si Adorno a vraiment cru, pour sa part, sa propre dfinition, et si ce n'est pas pour se donner le change lui-mme qu'il invoque le bon vieux Deus ex machina qu'est finalement la dialectique. Car en un premier temps la pars destruens de son uvre se veut, certes, hautement contestataire : "tel qu'une vridique et malheureuse Cassandre"(3), il ne cesse de dnoncer les avanies que la socit de son temps inflige la musique nouvelle, que ce soit en imposant une rgression gnralise de l'coute, en assujettissant la cration des mots d'ordre bureaucratiques, ou en la pliant, sous le couvert d'une lgitimation pseudoscientifique, des exigences de rentabilit suspectes. Pourtant bien lire la Philosophie de la nouvelle musique, on se prend douter du caractre de "ncessit immanente" de la "libert" que chaque note serait cense "promettre". Car on ne voit pas que le compositeur de "grande" musique puisse jamais se soustraire l'"impuissance" dont l'esprit bourgeois l'affecte quasi automatiquement. Tout en faisant mine de reconnatre le bien-fond de l'volution historique vers l'expressivit, Adorno dmantle au fil des pages l'"expressionnisme subjectif", souponn tout instant de sombrer dans la rification. La musique se devrait d'autant plus d'tre utopique, que la situation dans laquelle elle se trouve parat le lui interdire ; et pourtant elle ne peut se permettre de vouloir l'tre, car la consolation qu'elle viserait alors ne pourrait qu'tre fausse. Mais s'il en est ainsi comment quoi que ce soit pourra-t-il jamais changer? Confront, en somme, au paradoxe de l'expression, Adorno n'en retient que le double bind ; il en appelle au caractre salvateur d'une ventuelle dialectique mancipatrice, mais nourrit l'gard de celle-ci des doutes finalement insurmontables. Pour lui, mme si, en un premier temps, le nouveau permet d'envisager la possibilit concrte de l'amlioration de l'tat de choses existant, il est clair qu'il ne saurait, dans un second temps, chapper la compromission ; si bien que la libert est la fois ncessaire et impossible. Pour brillante qu'elle
180/514
soit, la dfinition adornienne de l'expressionnisme demeure par consquent formelle. 3 Bloch, utopie, hritage Radicaliser le dilemme de l'expression, c'est donc peut-tre se borner faire un sort au lieu commun selon lequel sitt que l'avant-garde s'empare du pouvoir, elle vire en arrire-garde. Oui, mais pourquoi s'tre enferm dans ce lexique militaire ? Une interprtation diffrente n'est-elle pas envisageable, qui montrerait dans la musique considre non pas sous le seul aspect de l'avantgarde, c'est--dire de la qute de nouveaut tout prix, caractristique du modernisme, mais dans toutes ses dimensions, la part de l'expression en tant que puissance d'mancipation et de dsenclavement ? Cette conception, qui ne se congestionne pas sur la seule poque prsente mais prend en compte aussi bien le pass, et cela en fonction d'une vision d'avenir, s'est dveloppe tout au long de la carrire philosophique d'Ernst Bloch, partir des deux versions de L'Esprit de l'utopie (1918 et 1923), et en passant notamment par le recueil Hritage de ce temps (1935). De tels titres sont dj rvlateurs (tout comme le sera le choix, par Adorno, de l'intitul Philosophie de la nouvelle musique). En adoptant successivement la perspective de l'"utopie" et celle de l'"hritage", Bloch, tout en reconnaissant la simultanit des dimensions temporelles de l'expression, laissait se creuser la tension entre dimensions htrognes, voire le disparate de la dissimultanit des diffrentes couches de temps en cours de tuilage (Ungleichzeitlichkeit) ; et plutt que de se laisser accaparer alternativement par chacun des deux lments, "progrs" et "mmoire historique", ce qui n'et pas manqu, comme chez Adorno, de figer le dbat, il s'efforait ds le dpart de prendre sur les deux ensemble une vue cavalire, c'est--dire de s'lever d'emble au niveau de la totalit. Or ce geste, si caractristique de la manire de Bloch, Adorno se l'tait une fois pour toutes interdit, ds lors qu'il avait cru pouvoir, dans les Minima Moralia, rpliquer la formule hglienne "Le Vrai est le Tout" par celle-ci : "Le Tout est le Faux". Qu'il faille une certaine audace pour oser situer ainsi le Faux antrieurement au Vrai, et une certaine tnacit pour dfier, en plus de Hegel, Spinoza, en risquant une affirmation du genre Falsitas index sui, et veritatis, qui en disconviendrait ? Mais la rflexion, n'en faut-il pas tout autant, voire plus encore, pour affirmer le Vrai en tant que Tout, au dpart, sans le faire reposer sur rien ? En ce sens, il y a du Spinoza chez le jeune Bloch regroupant les chapitres essentiels de L'Esprit de l'utopie sous le label "Philosophie de la musique" (et non pas "de la nouvelle musique"). Que signifie en effet un tel intitul, si l'on convient de le prendre dans toute sa rigueur ? Le gnitif ("de la musique") est ici subjectif: c'est "la musique" qui, par elle-mme, pose dans sa totalit et donc dans sa vrit premire, "philosophe",
181/514
et nullement tel ou tel philosophe qui, de l'extrieur, "s'exprimerait sur" la musique (ce qui reviendrait faire dpendre cette dernire de quelque point de vue autre, ou antrieur). Mais alors, et si c'est bien la musique qui "s'exprime", la puissance fondamentale que l'ouvrage dcle au cur du musical, savoir l'expression, devra elle-mme tre considre comme "subjective" sua sponte, et nullement comme un ajout, ou un emprunt, ou le rsultat d'une greffe. Pour le Bloch de L'Esprit de l'utopie, l'expressivit n'est pas une pice rapporte dans la musique, mais le ressort de la "subjectivit" profonde de la musique au sens fort du sub-jectum, c'est--dire du sous-jacent ou de la substance. L'"hritage" dont se rclamera Bloch ne sera donc nullement celui du subjectivisme des Romantiques, ni non plus celui de l'objectivisme du XVIIIe sicle, mais bien plutt celui, "utopique" en un sens radical, premier, de la substance spinoziste. Et c'est du ct de Spinoza qu'il faut se tourner si l'on tente de redonner un sens au vieux mot d'"expression". 4 L'attente, le temps S'il s'agit donc de renouer avec une vrit premire, ce ne peut tre qu' la condition que ce geste apporte quelque chose de neuf : toute premire qu'elle soit, la vrit en question ne saurait se trouver dj l, offerte et disponible. L'audace d'Adorno consistait situer le Faux avant le Vrai ; nullement clipse, celle de Bloch revient demeurer fidle un Vrai qui n'existe pas encore. Cette dernire attitude, outre qu'elle ne se recommande d'aucun cynisme, a le mrite de la clart: elle permet de faire l'conomie de questions inutiles, du genre "tenir que le Faux prcde le Vrai, est-ce ou non dire vrai ?" Mais elle n'est pas tombe du ciel. Il faut, pour en saisir l'closion, remonter Hegel. Soucieux de dterminer quelle valeur accorder celles des philosophies du pass qu'il confrontait avec son propre systme, Hegel leur en reconnaissait une, mais seulement relative celle de reprsenter des tapes, des degrs de dveloppement inachev sur son chemin de pense. Face l'absolu, bien sr, leur valeur ne pouvait tre, en fonction mme de leur caractre relatif, que nulle : du fait qu'elles avaient cess d'exister dans la ralit, il tait dsormais exclu que l'on en hritt. Quand, par la suite, Marx s'avisa de "remettre Hegel sur ses pieds", il le purgea de son idalisme, de faon que tout vnt dpendre de la matire et non plus de l'"esprit". L'absolu une fois exorcis, l'ide d'un "hritage" d'ordre prcisment spirituel redevenait envisageable. Que les substructures conomiques sur lesquelles avait autrefois repos l'art grec aient dfinitivement disparu, nul n'en doutait ; l'important tait que la "superstructure grecque" ait survcu : aprs tout, le proltariat n'avait rien perdre se frotter au Parthnon. C'est ici que Bloch entre en lice. Ce sera pour constater que le renversement de Hegel auquel s'est livr Marx a eu pour effet, non seulement d'abattre l'absolu en faisant place nette pour le relatif, c'est--dire
182/514
pour ce qui, tant sujet gnration et corruption, peut ventuellement faire l'objet d'un hritage ; mais encore et surtout, d'ouvrir sur une dimension d'ebullitio, de "bouillonnement" de la matire elle-mme, qui apparat dsormais comme en attente de son devenir et de son avenir, et cela sur un plan que l'on peut qualifier de temporel au sens profond, pour ainsi dire destinal, transhistorique, du terme. Je recopie ici, en guise de preuve, un passage loquent de l'avant-propos pour l'dition de 1951 des Eclaircissements sur Hegel, auxquels Ernst Bloch donne le titre global de Sujet-Objet : "Qu'elles ne puissent avoir de fin, voil ce qui fait grandes les grandes uvres. Sans doute celle de Hegel croit s'achever, mais c'tait l un faux-semblant idologique. Le monde avance, il avance dans l'effort et l'espoir, et avec lui aussi avance la lumire de Hegel. Installe sur la plus haute cime de son temps, toute grande pense porte aussi son regard sur le suivant, et mme l'occasion sur toute la suite des temps humains. Elle contient quelque chose qui touche l'avenir: dans son essentiel questionnement quelque chose d'impay, dans ses tentatives de rponse quelque chose d'inacquitt. Cet inacquitt est le substrat philosophique de l'hritage culturel ; et il l'est d'autant plus que jaillit, plus frais, un nouveau substrat d'hritage culturel. Pareil hritage appartient l'avenir de la philosophie, non sa seule histoire (...) Hegel niait l'avenir, aucun avenir ne reniera Hegel."(4) Selon Bloch, en dcouvrant que les infrastructures matrielles sont, en fait, mouvantes, labiles, et qu'elles se dlitent plus rapidement que l'esprit, Marx a ouvert la voie une gologie transcendantale axe sur l'intuition d'une temporalit multiple et plusieurs vitesses; il devient alors ncessaire d'inventorier les diffrentes allures auxquelles dfilent les strates civilisationnelles d'une priode historique donne. Comme chaque niveau volue selon son agogique propre, l'ensemble est assimilable un contrepoint rythmique linaire. Mais peut-il y avoir contrepoint sans harmonie ? Un peu la manire dont Bachelard suggre que le temps de l'instant potique dlinaris court-circuite les dtours de la prosodie pour jaillir la verticale, Bloch observe que le pass hritable, qui s'inscrit habituellement dans notre prsent, peut aussi contenir en profondeur un avenir encore inaccompli. Des entrailles de la matire, rien ne nat d'un coup, et mme tout est peut-tre encore venir. Tout c'est-dire aussi le Vrai - est en attente. A commencer par Hegel... 5 La squence, le destin Que le schme du "futur antrieur" ainsi esquiss trouve s'appliquer de faon privilgie dans l'art, on s'en assurera aisment en prcisant le rle que joue l'attente dans l'conomie de n'importe quel rcit. On connat la dfinition de
183/514
la "squence" chez Roland Barthes : "Une squence est une suite logique de noyaux, unis entre eux par une relation de solidarit ; la squence s'ouvre, lorsque l'un de ses termes n'a point d'antcdent solidaire, et elle se ferme lorsqu'un autre de ses termes n'a plus de consquent."(5) S'appuyant sur cette ide, Derrick de Kerckhove a soumis un examen critique rigoureux l'assertion jadis professe par Malraux, selon laquelle l'art serait un "anti-destin" : "Les trois Parques sont la premire chane de montage, expertes dans la gestion de la dure : Clotho dvide, Lachesis mesure, et Atropos coupe le fil du destin. Trois figures du temps, trois figures aussi de l'criture, le fil du rcit, son articulation, et son interruption. On croit toujours que les Parques symbolisent la rigueur du destin, mais c'est le contraire, elles reprsentent plutt le don d'un destin individuel attribu chaque homme, grce, prcisment, au contrle sur le temps, la gestion de la dure, de sa dure, d'abord sur le mode symbolique dans l'criture, et ensuite, sur le mode pratique, dans l'existence. Il s'agit, bien entendu, d'une gestion globale de la dure, fonde sur une fonction cardinale, peuttre LA fonction cardinale de la narration littraire, l'attente. La dure du rcit et de la narration est prise dans son ensemble; (...) l'intrieur, les noyaux fonctionnels, les carts ou retards ou dtours de l'action, ne sont que des figures de l'attente. La gestion de la dure dans le texte est l'organisation de squences marques par un temps d'ouverture des fonctions et un temps de clture."(6) Le destin est donc ce qui doit tre assum : il ne consiste en rien d'autre qu'en cette "relation de solidarit" dont parle Roland Barthes, et qui fait que s'occuper du pass n'a de sens que si l'on vise un certain futur. Cela invite pondrer l'exigence d'mancipation l'endroit du destin, qu'Adorno situait au cur de la musique ; non que la libration soit elle-mme un mythe, mais elle devient possible justement si on lui laisse ses chances, et si, plutt que de ftichiser l'enlisement dans la catastrophe, on accepte l'ide que l'art est en mesure d'aider l'accomplissement des promesses passes. Dans la perspective d'Ernst Bloch, il est parfaitement loisible de concder, par exemple Adorno, que nous vivons un dclin ; mais la condition de saisir que le dclin, mme quand il tourne l'chec, est la propdeutique de l'utopie et non pas l'inverse. Telle est en effet la pierre de touche du flchage du temps : s'affranchir de la reprsentation de l'unit et de l'inaltrabilit des squences passes, c'est peuttre consentir dcomposer et fragmenter l'uvre d'art, cela ne veut pas dire la dtruire. Que l'inachvement et le morcellement de la socit qui reoit l'hritage soit un tat de fait, cela ne suffit pas pour dnier que dans sa chute, notre poque garde en rserve le ressort de l'ascension future. Le "dsuvrement" et le non finito comme ayant jouer un rle peut-tre dcisif dans le processus librateur, ce thme parcourt l'ensemble de l'odysse philosophique d'Ernst Bloch, dont le dernier grand ouvrage, l'Experimentum
184/514
Mundi de 1975, attire nouveau l'attention sur le fait fondamental que "l'chec rappelle le souvenir du but, souvent il le renforce et se dresse ainsi contre la rsignation. On est loin de cette acceptation passive, de cette confirmation du statisme propres une mtaphysique qui serait justement celle de l'chec, comme c'est le cas chez Adorno, pour qui toute utopie succombe la ngativit de ce qu'elle vise."(7) 6 Le montage Derrick de Kerckhove, dans le passage ci-dessus mentionn, dcouvrait, s'amorant avec la division du travail temporel entre les trois Parques, "la premire chane de montage". Un tel raccourci et certainement combl l'Ernst Bloch des annes trente, celui qui dans l'avant-propos qu'il rdigeait Locarno en 1934 en vue de l'dition d'Hritage de ce temps, posait la question : "La bourgeoisie en dclin, dans la mesure mme o elle est en dclin, apporte-t-elle des lments la construction du monde nouveau, et, le cas chant, quels sont ces lments ?"(8) Car la rponse cette interrogation tait positive, et Bloch indiquait, au premier rang de ces lments, le montage. Mais il prenait soin de prciser que "la classe dominante en dclin produit ou libre elle-mme des lments qui ne lui appartiennent pas du tout."(9) Et le montage tait, n'en pas douter, l'un d'entre eux, car il "arrache la cohrence effondre et aux multiples relativismes du temps des parties qu'il runit en figures nouvelles. Ce procd n'est souvent que dcoratif, mais c'est souvent dj une exprimentation involontaire, ou, quand il est utilis sciemment, comme chez Brecht, c'est un procd d'interruption, qui permet ainsi des parties fort loignes auparavant de se recouper. Ici, grande est la richesse d'une poque l'agonie, d'une tonnante poque de confusion o le soir et le matin se mlent dans les annes vingt. Cela va des rencontres peine bauches du regard et de l'image jusqu' Proust, Joyce, Brecht et au-del. C'est une poque kalidoscopique, une "revue"."(10) De mme, voquant "les forages transversaux de la philosophie de Walter Benjamin... dans les ruines significatives de chefs-d'uvre qui s'croulent", Bloch n'hsitait pas faire l'loge du "montage de faon mdiate", c'est--dire en tant que cherchant frayer de nouveaux "passages" travers les choses : "cette manire a tout le caractre ngatif du vide, mais elle a aussi, de faon mdiate, ce caractre peut-tre positif : transporter des ruines dans un autre espace qui s'oppose au contexte habituel. Le montage dans la bourgeoisie dclinante exprime le vide du monde de celle-ci, monde rempli des tincelles et des
185/514
concidences d'une "histoire des phnomnes", d'une phnomnologie qui n'est pas la bonne mais qui peut le cas chant servir de creuset la bonne."(11) Or, quelle serait, pour Bloch, une "bonne" phnomnologie ? Elle doit pouvoir se laisser apprhender prcisment partir des indices que fournit l'usage expressionniste du montage. Le transfert des "ruines" au sein de cet "autre espace" qui "s'oppose au contexte habituel" a au moins le mrite d'attirer l'attention sur l'aspect disparate, "kalidoscopique", de la rencontre, dans l'instant, d'lments htrognes, appartenant des squences distinctes et dont le rassemblement ne peut s'effectuer que sous le signe de la noncontemporanit ou de la dissimultanit (Ungleichzeitlichkeit). Un instant ainsi distendu ou dchir ne peut tre qu'incertain, opaque, obscur. De quoi est-il donc le ngatif, sinon d'une quitemporalit (Gleichzeitigkeit) certes parfaitement utopique, mais qui constitue son horizon oblig ? Or ici tout se renverse. Car l'absolu, Marx l'a exorcis chez Hegel : l'horizon utopique ne saurait subsister ternellement identique lui-mme, en sorte qu'il ne peut pas ne pas se raliser. C'est ce que montre un passage essentiel du Principe Esprance : "rien ne va plus l'encontre de la certitude utopique qu'une utopie engage dans une course sans fin ; l'aspiration infinie tourne vide, elle s'emballe dans une folle poursuite qui mne l'enfer. Tout comme il faut q'un arrt vienne mettre fin la succession des instants fugitifs et des plaisirs momentans, il faut aussi que le prsent prenne la place de l'utopie ou du moins que celle-ci renferme du prsent in spe ou du prsent utopique ; ce quoi il faut aboutir en fin de compte, lorsque plus aucune utopie ne sera ncessaire, c'est l'Etre semblable l'utopie. Le contenu essentiel de l'esprance n'est pas l'esprance ; c'est justement par son refus de voir celle-ci due qu'il est Etre-l non distanc, qu'il est prsent. L'utopie n'est l'uvre qu'en considration du prsent qu'elle veut atteindre, et le prsent ultime, qui est la non-distance recherche en fin de compte, rayonne l'horizon de toutes les utopies encore lointaines."(12) Il en rsulte qu'une phnomnologie "qui n'est pas la bonne", comme celle de Husserl, ds lors qu'elle fait droit la description, mme bauche, de l'quitemporalit (et tel est le cas pour les Leons sur la conscience interne du temps), mrite d'tre prise au srieux : "Husserl lui-mme pourrait nous apprendre la vrit"(13) parce qu'il a thmatis le "pouls" des moments, et donc leur discontinuit, en termes de processus, se rangeant par l du ct de Hume et de Hegel (ainsi, ajouterai-je, que le faisait Bachelard) plutt que de Bergson et de William James ce qui lui permettait de fonder sa thse sur le fait qu'un "Maintenant" se constitue l'aide d'une impression et qu' celle-ci vient s'accrocher un prolongement fait de rtentions, et un horizon fait de protentions.(14)
186/514
7. Passage la phnomnologie Dans la ligne de ce que Bloch reconnaissait lui-mme quant l'homologie de ses ides sur le temps avec celles de Husserl, plusieurs commentateurs ont not, propos de la Gleichzeitigkeit, une convergence frappante avec Heidegger (l5). Assurment, ce qui, chez Bloch, relve de l'utopie ne saurait se confondre avec ce qui chez Heidegger, appartient l'"authentique". Mais le correctif que propose Le Principe Esprance, savoir que l'utopie est ncessairement "concrte" ou ralisable, en appelle une proximit encore plus marque entre les deux doctrines. Ne faudrait-il pas considrer que le "processus" blochien, tant qu'on le rduit, "selon la conception d'un mcanisme rifi", un simple "assemblage" de moments, demeure fig dans l'"inauthentique" ? Au contraire, ds qu'on lui restitue sa respiration ou, au sens hglien, son "pouls", c'est--dire son articulation en quitemporalit, il s'"authentifie" en se projetant vers sa ralisation. La distance entre "assemblage" et utopie concrte, c'est au "montage, de faon mdiate", de la combler. L'expressionnisme apparat alors comme mdiatisant l'expression utopique - et celle-ci est justiciable d'une phnomnologie euphmisante, portant tmoignage de ce que pourrait tre (et de ce qu'"est" dj, mais au niveau de la promesse, ou de ce que j'ai appel le "futur antrieur") une expression plnire, en dploiement intgral. Cette phnomnologie de l'expression sinon accomplie, du moins en gense, Heidegger l'aurait sans doute labore, s'il tait rest phnomnologue au sens de Husserl au lieu que de se frayer toute force - en essartant et sarclant, mondant et dbroussaillant - un chemin incertain vers l'Etre. Et Merleau-Ponty, trop tt disparu, l'a laisse en chantier. Elle a vu le jour, cependant, dans l'uvre d'un philosophe dont on a parfois signal la connivence avec Ernst Bloch (16) : Mikel Dufrenne. Elle s'installe ds que l'auteur de la Phnomnologie de l'exprience esthtique se met en devoir de distinguer, au sein de l'uvre d'art, entre "monde reprsent" et "monde exprim". L'uvre qui se borne reprsenter peut bien copier le rel, elle n'atteint pas vraiment un monde, parce qu'elle ne livre sur celui-ci que des informations parcellaires, ne dbouchant que sur une "cosmologie ngative", place sous le signe de l'indtermination et de l'indfini. De mme que, selon Bloch, l'"utopie infinie" tourne vide, de mme selon Dufrenne la reprsentation "pure" ne peut ouvrir que sur "ce qui toujours se drobe et ne peut tre totalis". Mais aussitt la question se profile : "d'o vient que nous puissions parler d'un monde si nous sommes vous ce dsarroi infini, toujours renvoys d'objet en objet ? Il faut bien que nous tenions de quelque source l'ide d'une totalit possible, d'une unit de cet indfini. Or, dans le monde objectif que la science cherche matriser, on peut penser que l'ide de cette unit vient du principe mme
187/514
d'unification : si bien que ce qui assure l'unit du monde ce qui permet de penser un monde c'est que toutes choses sont galement soumises aux conditions de l'objectivit ; ce qui dtermine l'indtermin c'est au moins ceci, qu'il est indfiniment dterminable. Est-ce l vraiment la source de l'ide de monde (...) ? Ce sont les uvres manques celles qui n'offrent qu'une reprsentation incohrente qui s'en remettent l'entendement du soin d'ordonner les lments qu'elles proposent. Les uvres vritables, mme si elles dconcertent l'entendement, portent en elles le principe de leur unit, d'une unit qui est la fois l'unit perue de l'apparence lorsque l'apparence est rigoureusement compose, et l'unit sentie d'un monde reprsent par l'apparence, ou plutt man d'elle, de sorte que le reprsent signifie lui-mme cette totalit et se convertit en monde."(17) On pourrait donc se demander si mme dans le domaine de la connaissance, ce n'est pas "le monde exprim qui aimante le monde reprsent"(18): l'expression se verrait alors reconnatre une fonction quasi dmiurgique, dbordant les frontires de l'exprience esthtique comme telle. Je laisserai de ct ce problme, non sans rappeler que Mikel Dufrenne a lu Spinoza avec au moins autant d'assiduit que Bloch. En ce qui concerne l'art, le "principe d'unit" vient en tout cas de la capacit de l'uvre signifier "non seulement en reprsentant", mais " travers" la reprsentation, "en manifestant une certaine qualit que le discours ne peut traduire, mais qui se communique en veillant un sentiment. Cette qualit propre l'uvre ou aux diffrentes uvres d'un mme auteur, ou d'un mme style, est une atmosphre de monde. Comment est-elle produite ? Par l'ensemble dont elle mane: tous les lments du monde reprsent, selon le mode de leur reprsentation, conspirent la produire."(19) Le monde de l'expression n'est donc unitaire que parce qu'il est unique. Et c'est la puissance du singulier que de faire tache d'huile. Bloch s'ingniait, s'agissant du montage expressionniste, dpister les "figures nouvelles" engendres par le jeu des combinaisons entre fragments, entre lments d'emprunt, entre lambeaux plus ou moins ruiniformes ; il invoquait, entre autres, le surralisme, de Max Ernst Aragon, et faisait un sort au caractre ornemental ou dcoratif de rsultats trop souvent ingaux, parce qu'obtenus au petit bonheur, au gr, faute de mieux, d'une "exprimentation involontaire". Dufrenne, lui va droit l'expression la plus intense, sans s'arrter au phnomne situ et dat de l'expressionnisme ; et il s'attache en faire ressortir les traits saillants, quelquefois en des termes qui ne seraient nullement dplacs pour voquer une utopie quasi ralise : "Versailles nous parle par la rigueur de son trac, l'quilibre lgant de ses proportions, le faste discret des ornements, la couleur tendre de la pierre ; cette voix pure et mesure dit l'ordre et la clart et ce qu'il y a de souverain dans la politesse lorsqu'elle compose mme le visage des
188/514
pierres, et comment l'homme, se grandit et s'assure par la majest qui rsonne en lui rprimant toute passion dissonante comme un accord parfait. Et les environs le parc, le ciel et jusqu' la ville que le palais annexe et esthtise, tiennent le mme langage : le dcor est comme une basse qui porte la voix claire des monuments."(20) 8 L'expression comme intgration Comme le prouve l'exemple de Versailles, l'expression telle que la conoit Mikel Dufrenne est contagieuse. Autrement dit, ses contours sont indcis, ce qui interdit toute saisie du dehors, toute sommation stricte, et mme toute apprhension analytique. C'est qu'elle relve de la seule "logique du sentiment". Bref, elle se veut "totalit interne". Que faut-il entendre plus exactement par ce vocable ? Le contraire de l'exactitude des historiens. Il y a quelques annes, Jean-Claude Piguet faisait valoir l'utilit d'une telle notion pour interprter Spinoza. Les exgtes de ce philosophe ont en effet cur de l'enfermer dans un dilemme redoutable : ou bien le Dieu de l'Ethique, sans tre lui-mme un tre, se situerait au-dessus de tous les tres, et il en assurerait l'unit du dehors (solution "hnologique", noplatonicienne et juive, faisant intervenir une thologie ngative) ; ou bien Dieu est l'Etre des tres, c'est--dire l'unit de ces tres, par lesquels il se trouve constitu du fait mme qu'il les constitue (solution "ontologique" ou "mtaphysique"). Dans le premier cas, l'unit des tres est acquise par division ; dans le second, les attributs constituent Dieu par composition. Or, le XVIIe sicle s'efforce de rendre convertibles composition et division, ce qui revient ne reconnatre qu'une seule procdure, celle de l'extension. Spinoza, n'ayant eu en somme d'autre choix que de composer ou de diviser, rejoindrait l'orthodoxie cartsienne de l'"extensivit" ou de la totalit externe (21). On oublie toutefois, lorsqu'on fait ainsi rentrer Spinoza dans le rang, que des pans entiers de sa philosophie obissent une norme non pas d'extensivit, mais d'intensivit, et que cette dernire renvoie une totalit interne qui ne se laisse rduire ni la division, ni la composition, ni par consquent leur convertibilit. Ainsi, les corps, qui comprennent des parties "extensives" et des parties "intensives", sont, en extensivit ou extriorit, des modes relis entre eux selon la connaissance du deuxime genre, c'est--dire composs ; en intensivit ou intriorit, ce sont des modes de la substance. Piguet illustre cette diffrence en faisant remarquer que le chirurgien qui me coupe le bras opre "en extensivit" un bras parmi d'autres, tandis que "mon bras", avant d'tre coup, ne fait qu'un avec ma substance, donc avec la totalit "intensive" de mon corps, et me procurera une fois coup l'illusion des amputs : ce ne sera jamais "un" bras "entre autres". Et de manire analogue, Spinoza considre la dure mesurable comme extensive; la dure intensive, vue "de l'intrieur", c'est l'ternit. Que
189/514
signifie ici l'ternit? La dure en tant qu'elle m'est assigne une fois pour toutes : "ma" dure, dans sa singularit ou son essence ; irrductible, donc, toute mesure - et qui peut, ce titre, tre "exprime" comme la totalit interne qu'elle est: sub specie aeternitatis. Ainsi que l'nonce Jean-Claude Piguet, "Il en va ici comme en musique: les diverses parties d'une symphonie peuvent toujours tre dtaches du tout par l'analyste, puis recolles les unes aux autres dans l'espoir de reconstituer la symphonie entire. (...) Mais "sous l'espce de l'ternit", la plus petite partie d'une symphonie est, comme chez Leibniz, une "monade" qui exprime le tout: la totalit de la symphonie est dj contenue dans l'exposition du premier thme - ou alors, c'est que l'auditeur ne sait pas vraiment couter (selon le troisime genre de la connaissance !)."(22) Paradoxalement, donc, par son inexactitude mme, l'expression, totalit interne mobile et dsenclave, communique ce qu'elle investit la plus resserre des cohrences: c'est que le monde dans lequel elle s'panche lui est entirement homogne et consubstantiel, et qu'elle s'y est insinue et rpandue comme une "atmosphre"(23). Monde de type "einsteinien" (" la fois fini et illimit"), et qui s'ouvre "plutt en intension qu'en extension". Si la description de Mikel Dufrenne en appelle la "profondeur", c'est parce qu'elle revendique la remonte l'origine: les dimensions du monde esthtique "dfient la mesure, non parce qu'il y a toujours plus mesurer, mais parce qu'il n'y a pas encore mesurer: ce monde n'est pas peupl d'objets, il les prcde, il est comme une aube o ils se rvlent, o se rvleront tous ceux qui sont sensibles cette lumire, ou, si l'on prfre, tous ceux qui peuvent se dployer dans cette atmosphre."(24) 9 Pr-apparatre, n'tre pas encore Le monde exprim, monde de l'expression acheve, est donc simultanment le monde du non finito, o s'esquisse ce qui sera - sans pour autant tre dj. L'expression a un but, un horizon d'attente, un "objectif" ; mais comme nul objet constitu n'est encore l, cet "objectif" peut aussi bien tre dit "pr-objectif". La phnomnologie de l'exprience esthtique nous renseigne sur ce que sera son objet, et non sur cet objet, parce que celui-ci n'existe pas encore. Surgissant, l'objet esthtique fait jaillir un espace et un temps qui lui sont propres ("selon son tre", dit Mikel Dufrenne), mais qui - ds lors que luimme n'est pas "encore" sont pr-objectifs : surpris " leur racine". Dj, dans le rel, "en cherchant saisir l'expression, nous dcelons un monde non peupl, qui n'est encore que promesse de monde ; l'espace et le temps que nous pouvons y trouver ne sont point structures d'un monde constitu,
190/514
mais qualits d'un monde exprim qui prlude la connaissance. (...) Mais c'est surtout le temps, dont l'objet esthtique fait apparatre dans son expression la forme probjective. Il y a (...) une dure propre de l'objet musical qui est toujours mouvement; et ce mouvement est aussi un mouvement de l'me fascine par le son, prise dans une certaine atmosphre ; le temps objectif n'est encore qu'un moyen extrieur l'objet de faire apparatre cette temporalit intrieure d'un monde sans objet, sans repre, et pourtant si reconnaissable et si imprieusement offert."(25) Les descriptions de Mikel Dufrenne consonent ici presque mot pour mot avec l'interprtation qu'Ernst Bloch donne des Leons de Husserl dans Le Principe Esprance. Commentant en effet l'analyse husserlienne de la perception du mouvement, Bloch insiste sur le caractre lacunaire et discontinu ("moment par moment") de 1"apprhension-en-tant-que-maintenant" (Als-JetztErfassen) qui, conjoignant impression, rtention et prtention (donc les trois empans du temps), permet que se constitue "la phase actuelle du mouvement luimme" ; ce Maintenant (Jetzt) n'est pas encore temps, mais racine-de-temps sans laquelle aucun coulement ne se donnerait percevoir. "Aucun courant n'est concevable, voire dialectiquement comprhensible, sans ce "Maintenant" intrieur son temps, qui n'est mme pas temps lui-mme, mais bien ce "quelque chose de singulier", pour reprendre le terme de Platon, duquel jaillit le temps (non seulement la conception du temps) du courant rel du mouvement, et dans lequel le mouvement est lui-mme uni au repos agit. Platon, qui, mieux que James et Bergson, a compris ce qu'tait la continuit discontinue, a pour cette raison rsolument mis l'instant (to exaiphns, le soudain) en vidence. Cet instant apparat ici comme moment du passage entre le mouvement et le repos, le repos et le mouvement: "Car le repos ne passe rien d'autre aussi longtemps qu'il repose, pas plus que le mouvement ne passe au repos, tant qu'il se meut ; mais l'instant, ce quelque chose de singulier, se trouve entre le mouvement et le repos, sans faire lui-mme partie du temps, et c'est en lui, partir de lui, que ce qui est en mouvement passe au repos et que ce qui est en repos se met en mouvement" (Parmnide, 156 d-e). Et finalement - si l'on considre que le courant s'coule vers une embouchure (le repos) - la teneur du projet de Faust comme celle, apparente, de la mystique, repose sur une conception de l'instant qui n'a rien d'abstrait. "Arrte-toi, tu es si beau !" : voil qui doit pouvoir tre dit l'adresse de l'instant conu comme instant suprme et celui de la plnitude totale, instant stable, durable, qui dans la mystique de Matre Eckhart est prn comme tant le "Nu" (nunc stans) de la perfection. Ainsi, toutes ces dclarations, aussi divergentes soient-elles entre elles, se rejoignent dans la reconnaissance d'un Maintenant rel s'opposant au courant abstrait des vitalistes."(26)
191/514
Il n'empche qu' l'poque de l'expressionnisme - dont Bloch considre que, si loin qu'il ait chemin vers une piphanie de l'expression acheve, celle-ci ne pouvait lui tre accessible que de faon obscure, indirecte - l'instant du Maintenant demeure virtuel. Pour ne prendre qu'un seul exemple, celui de l'Ulysse de Joyce, le diagnostic de Mikel Dufrenne apparat, du point de vue blochien, parfaitement fond : dans la mesure o s'y fait jour "une temporalit de l'atmosphre qui mane du style propre du rcit et qui est indpendante du temps de l'histoire, (...) le rythme de l'Ulysse de Joyce est infiniment lent alors que l'action se droule en vingt-quatre heures."(27) C'est que l'exprim n'y est pas entirement lui-mme, il tient "invitablement" au reprsent, et la dure s'en ressent : elle dpend de la faon dont "les personnages reprsents vivent le temps" ; si bien que "c'est le temps de Bloom, cette faon de vivre sans avenir dans un univers inconsistant dont la seule vrit est dans un pass plus lgendaire qu'historique qu'on raconte sans le rpter, c'est ce temps qui claire le rythme du roman." (28) C'est une conclusion tout fait analogue que parvenait Bloch dans Hritage de ce temps. Tout se passe comme si la modernit avait subrepticement vir en postmodernit au fur et mesure que le roman droulait ses volutes, et imposait une lecture au microscope ou plus que lente: molculaire. D'une part, Joyce est un matre de l'expressivit, et il a su, selon Bloch, prodigieusement distiller la lenteur: "Prote, le Ple-Mle de la nature en fermentation, apparat aussi comme le patron de cette fin du monde, et une seule et unique journe, le flux d'une seule journe, redonne un lit au dieu de la nature, de sorte que le monde six fois millnaire de l'histoire, avec ses antres, ses putains de bordel irlando-syriennes, ses viscres de pierre, son Jsus brenneux, ses sceptres, ses petites annonces et ses queues devant les magasins, resurgit dans l'espace de ce jour unique et ordinaire."(29) D'autre part, le discours joycien se dilue en d'innombrables digressions : "Mme le monde d'Ulysse est devenu dans l'art de Joyce la salle des pas perdus en miniature, la marche en biais d'un temps prsent explosif et explos, parce que quelque chose manque aux hommes, savoir l'essentiel : le visage humain et le monde qui le renferme."(30) 10 L'art et le "carpe diem" On ne saurait pour autant minimiser ce qui, au del des connivences videntes, parat propre constituer une divergence entre le Dufrenne de la Phnomnologie de l'exprience esthtique et l'"ontologie du n'tre-pas-encore" chez Bloch : tout se passe comme si l'art tel que l'envisage Dufrenne avait d'ores
192/514
et dj livr, dans ses plus hautes manifestations, ce que Bloch ne cesse pour sa part d'invoquer comme l'objet de l'"Esprance", et dont il juge certes invitable l'avnement, mais sans pouvoir accorder qu'il a dj eu lieu. L'accord qui vient d'tre constat entre les deux penseurs propos de Joyce ne semble pas dmentir cette diffrence. Car, tout en concdant que le temps reprsent est un "tempsobjet qui n'est plus du temps", alors que le temps exprim est une "qualit de monde" qui veille chez le spectateur "une promesse de temps", Dufrenne poursuit son raisonnement en suggrant de comparer la relation de l'exprim et du reprsent "celle de l'a priori et de l'a posteriori". Or cela revient bien ractiver l'enchevtrement de la protention et de la rtention dans le Maintenant de la temporalit selon Husserl ; mais ce Maintenant est, du coup, pos comme diaphane : il se situe exactement la jointure du possible et du rel, de l'exprim comme "possibilit du reprsent" et du reprsent comme "ralit de l'exprim"(31). Rien de plus naturel que cette rciprocit, mais du point de vue de Bloch, nul doute que la "nature" laquelle la phnomnologie selon Dufrenne se rfre comme "l'"origine ne soit elle-mme venir, ce qui conduit reconsidrer la notion d'"objet esthtique". Quand Dufrenne inflchit son propos vers l'ide d'une primaut de l'exprim, celui-ci tant par exemple "comme l'me du monde reprsent qui serait son corps" (32), il incline du ct de la "promesse de temps", c'est--dire d'une dfinition du temps de l'uvre comme probjectif, et rejoint Bloch d'autant que cette accentuation "probjectiviste" quivaut homologuer une relative disqualification (au sens strict) du temps reprsent, donc l'obscurit de notre conscience du temps. Quand, en revanche, l'quilibre entre l'exprim et le reprsent tend se rtablir, c'est bien l'"objet esthtique" que le phnomnologue vise, et s'il assume la dlicate identification du pr-objectif et de l'objectif, c'est peut-tre par excs de gnrosit ou d'optimisme. Si l'on adopte la perspective blochienne, on estimera sans doute que Dufrenne a raison en droit, mais non en fait - et qu'une relativisation historique est indispensable. Bloch, en tout cas, se refuse lgitimer l'expressivit au nom de la "transcendance du Dasein", comme le fait Dufrenne s'appuyant sur le Heidegger de Qu'est-ce que la mtaphysique ? afin d'tayer sa mtaphore favorite de l'uvre d'art comme "quasi-sujet" : "Heidegger dit que "l'tant ne pourrait, d'aucune faon, se manifester, s'il ne trouvait l'occasion d'entrer dans un monde", et que c'est par la transcendance du Dasein que se ralise cette Urgeschichte. On pourrait dire que pareille aventure arrive l'objet reprsent, et prter l'objet esthtique quelque chose comme la transcendance du Dasein : exprimer, c'est se transcender vers un sens, et la lumire de ce sens, la qualit de l'atmosphre, fait surgir un visage nouveau de l'objet." (33) A une telle transcendance, qui se veut transparence du transparatre, Bloch oppose une double fin de non-recevoir; celle, d'abord, de l'opacit du corps, qui entrave la prise de conscience :
193/514
"Reste enfin le pouls, qui exprime le caractre d'intermittence instantane de la conscience, ou qui est plutt sa formulation corporelle. C'est l'exemple de cette pulsation que l'instant psychique est prouv dans le martlement de son "Maintenant", dans sa prcipitation vers l'avant, dans la transitivit de tous les instants. Toutefois rien de plus ne ressort encore de cette immdiatet et les moyens de la conscience ne dpassent pas le point o l'instant vcu peut tre reconnu et dsign comme obscur."(34) Et surtout, la translucidit du transcender demeure un vu pieux tant que l'histoire n'a pas tranch dans le vif de l'Urgeschichte. "A cela s'ajoute le fait dterminant qui a jusqu'ici fait dborder le problme (hors) des limites de la psychologie: l'obscurit de l'instant vcu reflte en fait l'obscurit de l'instant objectif. Ainsi donc que la non-possession-de-soi (Sich-nicht-Haben) de cet lment temporel intensif qui ne s'est pas encore dploy dans le temps et (dans) le processus sous forme de contenu manifeste. Ce n'est donc pas ce qui est le plus loign, mais bien ce qui est le plus proche, qui baigne encore dans l'obscurit totale, prcisment parce que c'est ce qu'il y a de plus proche, de plus immanent ; c'est dans cette proximit immdiate qu'est le nud de l'nigme de l'existence."(35) Que nul "lment temporel intensif" ne soit "encore rellement prsent", que nul ne vive "vraiment", c'est--dire en ayant autre chose "qu'un avant-got ou qu'un arrire-got", Kierkegaard ne l'enseignait-il pas, lui qui en "anti-matre du carpe diem", rclamait une prise de possession authentique de l'instant, mais voyait celle-ci rabattue sans relche sur la vulgarit du "stade esthtique" ? Rares, pour ne pas dire rarissimes, sont ceux qui, la faon de Goethe, ont "saisi l'instant, qu'ils faonnaient, sous l'angle de son contenu historique", et atteint la lucidit d'un carpe diem authentique, "rares sont les exemples d'une telle prsence, d'une telle prise de conscience d'un moment passant par ailleurs inaperu : moment transitoire, riche d'un motif des plus fertiles, carrefour de mdiations aux ramifications lointaines entre le pass et l'avenir, point de rencontre enfoui au cur mme du "Maintenant" opaque. C'est une lueur soudaine, suivant non pas le cours horizontal de l'histoire mais tombant verticalement, qui frappe alors l'immdiatet, de sorte qu'elle semble presque mdiatise, sans pour autant cesser d'tre immdiate, d'tre une proximit d'une extrme densit. (...) En dehors de cela le seul tat dans lequel apparaisse le nunc est sa non-prsence (Nicht-Da), et mme l'ici de cette nonprsence constitue une zone de silence l'endroit prcis o se joue la musique. C'est pour cette raison que non seulement l'existera mais surtout le sujet de l'existera, autrement dit la force dynamisante et en fin de compte le contenu de l'existant lui-mme, est encore plong dans
194/514
l'incognito. Seul le carpe diem total pourrait avoir une influence dterminante et faire que l'actuel-existant et son environnement contigu, temporel et spatial, ne soit rendu ni trouble ni pnible par la proximit dans laquelle se trouve encore cette difficult d'exprience immdiate. Mais les instants s'grnent encore sans qu'on peroive leur son et sans qu'on les distingue, leur prsent est tout au plus au seuil de sa prsence qui n'est pas encore parvenue au niveau de la conscience, qui est encore en devenir."(36) 11 Le libre, le synchrone et le bel aujourd'hui La problmatique de l'expression, telle qu'il en a t rendu compte dans les pages qui prcdent, relevait ds le dpart de l'utopie. Et celle-ci tait centre sur l'impossibilit de se dcider en faveur d'un compromis quelconque dans le domaine temporel : ce qui tait en jeu dans le "paradoxe de l'expression", c'tait le conflit insoluble entre le pass et l'avenir - mdiatis toutefois par une "volont de s'en sortir" qui tmoigne chez les artistes d'une ardeur cratrice laquelle il est parfois difficile, pour un philosophe, de faire cho. Une formule de Jean-Paul, que cite Bloch, rsume ce qui a t dit: "Le prsent est enchan au pass comme autrefois certains prisonniers des cadavres, tandis que l'avenir le tiraille l'autre extrmit ; mais un jour il sera libre."(37) Or en quoi pourrait consister, pour le musicien d'aujourd'hui qui se veut moderne part entire, l'mancipation du prsent ? Une anecdote - presque une fable - due l'un des auteurs mentionns prcdemment, Derrick de Kerckhove, peut aider suggrer une rponse. Ayant eu l'occasion d'assister quelques crmonies au cours desquelles des moines tibtains ponctuaient, intervalles plus ou moins rguliers, ce qui tait sans doute une mditation au moyen de la tintinnabulation de clochettes, de Kerckhove, instruit de certaines pratiques bouddhistes, se persuada dans un premier temps du caractre d'admonestation de ces sonorits, dont il tait sans doute fait usage pour prvenir, chez les mditants, toute vellit de sommeil. En coutant plus attentivement, il en vint une tout autre conclusion : aprs chacune des attaques, le son avait tendance s'estomper en s'vasant, en sculptant de ses harmoniques un espace chaque fois indit, et dont le frayage quivalait la dilatation de l'intrieur de l'oreille. L'impression tait celle de l'ouverture d'une porte sur un monde sonore existant, mais sous-entendu jusqu'alors ; simultanment, la respiration s'apaisait , un plus grand calme s'installait, et la rumeur des psalmodies ambiantes s'ordonnait selon les lignes de force de quelques harmoniques larges synthtisant l'ensemble de l'environnement. Les clochettes pigeant l'il y a ne "rveillaient" pas les moines, elles inversaient plutt la structure figure/fond du champ audible, la manire de ce "bruissement de la langue" dont Roland Barthes avait jadis voqu, dans
195/514
un texte en hommage Mikel Dufrenne, le pouvoir d'intercession(38). Rvlant la plnitude acoustique perptuellement offerte, mais jamais inventorie pour elle-mme, le son des clochettes tibtaines "serait celui d'une ouverture ce monde du prsent sonore. C'est un fait que, mme s'il est toujours notre disposition, on n'y entre pas n'importe comment. Il y a quelque chose qui nous en empche. Quelque chose comme une pense qui se trouverait en avant du front, et qui mettrait les deux oreilles son service, qui obligerait les sons s'identifier avant d'tre admis au sein de cette pense, qui liminerait d'office ceux qui n'auraient pas une tche spcifique accomplir au service de cette pense."(39) L'idal de la libre expression, en honneur dans la musique europenne depuis la faillite du systme sriel et la gnralisation de la composition lectronique, pourrait s'interprter comme le dfi que les musiciens ont lanc, partir des annes soixante, cette "pense en avant du front" qui s'tait efforce de rationaliser la cration et l'avait, il est vrai, au moins partiellement embrigade. Avec les pices '"silencieuses" de Cage, une manire de procder "exprimentale" a vu le jour, qui ressemble l'audition des clochettes tibtaines en un double sens. D'abord, selon l'empirisme le plus "radical" qui se puisse concevoir, elle ne prdtermine aucun rsultat, mais prserve rigoureusement l'identit soi du matriau qu'elle utilise, ce qui vaut celui-ci de maintenir sa particularit. Ensuite, loin de cultiver systmatiquement le non-sens, elle laisse oprer l'order from noise principle comme source d'un sens non prmdit : elle n'interdit pas plus la mlodie qu'elle ne rejette le "non musical". Elle retrouve ds lors l'esprit du montage expressionniste propos duquel Eisenstein avait remarqu en 1938 que "Deux morceaux de pellicule, n'importe lesquels, mis bout bout, se combinent invitablement, et de leur juxtaposition rsulte une qualit nouvelle."(40) Si bien que le tout, loin d'tre ou d'tre seulement la somme de ses parties, diffre de celle-ci ; et qu' la limite, il n'est pas "plus" que cette somme, tout en en tant diffrent : "car additionner est ici un procd dnu de sens, alors que totaliser a tout son sens."(41) Librer le prsent, c'est donc, l'coute des moines tibtains comme de n'importe quelle "grande" musique, donner la priorit non pas un "cognitivisme" de style cartsien, c'est--dire une pense calculante exclusivement soucieuse de totalits en extriorit, mais plutt un "connexionisme" de type leibnizien, qui, tant au moins pour une part affaire de plis et de replis, procde aussi par totalisations internes(42). La thorie leibnizienne de l'expression, qui assigne la monade d'"exprimer" la totalit de l'univers comme l'univers de ne "s'exprimer" que par la monade, situe les deux termes sur le mme plan ; les sinologues considrent la monadologie comme une version occidentale de la logique de l'"interpntration sans obstruction entre
196/514
principe et phnomne", que Fatsang, patriarche de la secte bouddhiste Hua-yen, a dveloppe dans la Chine du VIIe sicle et qui, transmise par Suzuki lors de ses cours de 1948-1949 l'Universit Columbia, a fourni John Cage de quoi justifier le court-circuit que ses premires partitions infligeaient aux rgles de l'harmonie classique. Quels qu'aient t les dtours historiques ou gographiques de sa provenance, la libert d'expression dont Cage - disciple de l'expressionniste Schnberg - s'est trouv tre l'hritier, et qu'il a contribu populariser, se devait en somme de revendiquer ce que le critique allemand Heinz-Klaus Metzger a appel l'"utopie de la pantonalit". A la linarit du dveloppement traditionnel, dfinie comme "la dtermination du matriau en accord avec des attentes infres de ce qui prcde", il s'agissait en effet de substituer des structurations temporelles non-linaires qui, conformment l'exigence blochienne de l'"utopie ralise" de la Gleichzeitlichkeit, dtermineraient le matriau "en accord avec des attentes provenant de principes rgulateurs d'une pice ou d'une section entire"(43), c'est--dire relevant d'une totalit interne. Tel tait, en tout cas, l'enjeu thorique d'un carpe diem susceptible d'autoriser le dsenclavement de la prsence du prsent. Et, dans le mme lan, la rsolution du paradoxe de l'expression. Avec, en prime, la constitution d'une postmodernit musicale parfaitement viable: irrductible une submodernit (44). Cette postmodernit que l'on est fond orthographier par consquent en parenthtisant le prfixe: celui-ci n'a plus lieu d'tre "ex-prim" -, cette (post)modernit, donc signifie l'identit de la musique et de la libert.
197/514
Notes 1. Cf. Carl Dahlhaus, Esthetics of Music, transl. William W. Austin, Cambridge, The Cambridge University Press, 1982, p. 23-24. (Original allemand : Musitsthetik, Kln, Musikverlag Hans Gerig, 1967). 2. Theodor Wiesengrund-Adorno, Quasi una fantasia, trad. Jean-Louis Leleu, Paris, Gallimard, 1982, p. 168 (chapitre sur Stravinsky). (Original allemand : Frankfurt am Main, Suhrkamp Verlag, 1963). 3. Guido Morpurgo-Tagliabue, L'Esthtique contemporaine, une enqute, trad. Marguerite Bourrette-Serre, Milano, Marzorati d., 1960, p. 351. 4. Ernst Bloch, Sujet-Objet. Eclaircissements sur Hegel, trad. Maurice P. de Gandillac, Paris, Gallimard, 1977, p.10. (Original allemand : SubjektObjekt. Erlaterungen zu Hegel, Frankfurt am Main, Suhrkamp Veriag, 1962). 5. Roland Barthes (S/Z), cit par Derrick de Kerckhove, La Civilisation videochrtienne, Paris, Retz, 1990, p.55, note. 6. D. de Kerckhove, loc. cit., ibid. 7. Ernst Bloch, Experimentum Mundi, trad. Grard Raulet, Paris, Payot 1981, p.116. (Original allemand : Frankfurt am Main, Suhrkamp Verlag, 1975). 8. Ernst Bloch, Hritage de ce temps, trad. Jean Lacoste, Paris, Payot 1978, p.8. (Original allemand : Erbschaft dieser Zeit, Frankfurt am Main, Suhrkamp Verlag, 1935). 9. E. Bloch, op. cit., p. 9. 10. E. Bloch, loc. cit., ibid. 11. E. Bloch, op. cit., p.211. 12. Ernst Bloch, Le Principe Esprance, trad. Franoise Wuilmart, Paris, Gallimard, 1976, t.1, pp. 377-378 (2e partie, chap. 20, Rsum... : L'utopie : elle n'est pas un tat permanent... ) (Original allemand : Das Prinzip Hoffnung, Frankfurt am Main, Suhrkamp Verlag, 1959).
198/514
13. Bloch, op. cit., p. 351 (Encore une fois l'obscurit de l'instant vcu; Carpe diem). 14. Edmund Husserl, Zur Phnomenologie des ihneren Zeitbewusstzeins, 1928, S. 476. Cit par E. Bloch, Foc. cit., ibid. 15. Cf. en particulier Gianni Vattimo, Arte e utopie, Corso di Estetica dell'anno 71-72, Torino, Litografia Artigiana M. & S., 1972; Remo Bodei, Multiversum. Tempo e storia in E. Bloch, Napoli, Bibliopolis, 1979 ; Graziella Berto, L'attimo oscuro. Saggio su E. Bloch, Milano, Ed. Unicopli, 1988. 16. Cf. Richard Kearney, Potique du possible, Paris, Beauchesne, 1984. 17. Mikel Dufrenne, Phnomnologie de l'exprience esthtique, Paris, Presses Universitaires de France, 1953, t. 1, pp. 233-234. 18. M. Dufrenne, op. cit., p. 233. 19. M. Dufrenne, op. cit., p. 235. 20. M. Dufrenne, op. cit., p. 237. 21. Cf. Jean-Claude Piguet, Le Dieu de Spinoza, Genve, Labor & Fides, 1987, pp. 55-56. 22. J.-Cl. Piguet, op. cit., p. 69-70. 23. M. Dufrenne, op. cit., p. 240. 24. M. Dufrenne, op. cit., p. 239. 25. M. Dufrenne, op. cit., pp. 241-242. 26. E. Bloch, op. cit., p. 352 (cf. note 13). 27. M. Dufrenne, op. cit., p .242. 28. M. Dufrenne, op. cit., p .243. 29. E. Bloch, Hritage... cit., pp .226-227. 30. E. Bloch, Hritage... cit., p. 231.
199/514
31. M. Dufrenne, op. cit., p. 244. 32. M. Dufrenne, op. cit., p. 248. 33. M. Dufrenne, op. cit., p. 247. 34. E. Bloch, Le Principe... op. cit., p. 352 (cf. note 13). 35. E. Bloch, Le Principe... op. cit., ibid. 36. E. Bloch, Le Principe... op. cit., pp. 354-355. 37. Jean-Paul, cit par E. Bloch, op. cit., p. 377 (cf. note 12). 38. Cf. Gilbert Lascault d., Vers une esthtique sans entraves, Mlanges offerts Mikel Dufrenne, Paris, U.G.E., 1975, pp. 239-242. 39. Derrick de Kerckhove, op. cit., pp. 16-17. 40. S. M. Eisenstein, "Montage 1938", in Le film, sa forme, son sens, Paris, Bourgois, 1976, pp. 214-216. 41. Kurt Koffka, cit par S. M. Eisenstein, loc. cit., ibid. 42. Cf. l'interprtation de Gilles Deleuze, cite et commente par Ren Berger, "Science et Art: le nouveau Golem", Diogne, 1990, n152, pp. 128-129. 43. Ces dfinitions sont de Jonathan D. Kramer, "Temporal Linearity and NonLinearity in Music", in J. T. Fraser & al., d., Time, Science and Society in China and the West, Amherst, The University of Massachusetts Press, 1986, p. 126. Sur le rle de l'attente dans la perspective ouverte par la philosophie d'Ernst Bloch, on pourra galement consulter la superbe mise au point de Pierre Bouretz, "La musique : une hermneutique des aspects d'attente ?", Rue Descartes, n21, septembre 1998, pp. 45-60 (Musique, aspects et narrativit, textes recueillis par Danielle CohenLvinas). 44. On ne peut en effet que souscrire la dmarche audacieuse de Grard Raulet, montrant comment la postmodernit, en habilitant ce qu'il appelle une "potique de l'histoire", se situe sur le "terrain de la dmocratie". Cf. les pages inspires qu'il consacre cette question dans sa
200/514
Chronique de l'espace public, Utopie et culture politique (1978-1993), Paris, L'Harmattan, l994 (notamment les p. l47-193).
201/514
Troisime partie
Musique et transcendantalisme
202/514
Peut-tre n'y a-t-il pas d'auteur dont John Cage - que le Times consacrait deux ans avant sa mort, donc en 1990, comme le plus grand compositeur du XXe sicle - se soit rclam avec autant de ferveur, que Thoreau. Ce n'est pas que Thoreau ait dfray la chronique en tant que musicien : le critique F.O. Matthiessen mentionnait qu'il savait fort bien jouer de la flte, mais qu'il devait tre (nanmoins) musicalement analphabte. Il en va de lui comme de Cage, propos duquel le mme Times, dans le numro qui succdait celui dont je viens de parler, crut devoir publier un rectificatif. "Ce n'est pas le plus grand compositeur qu'il fallait lire, c'est le plus grand philosophe de la musique." Thoreau, lui, n'a pas seulement inspir Cage, qui l'a mis en musique dans toute une srie de partitions grandioses, il a servi auparavant de modle pour le quatrime mouvement monumental - de l'uvre - monumentale - qu'est la Concord Sonata pour piano, l'une des partitions les plus cheveles de Charles Ives (1864-1954), assureur de son tat et compositeur du dimanche, mais dont la gloire clata quand il atteignit soixante-dix ans, au point qu'il est souvent considr aujourd'hui, l'gal de Schnberg et Stravinsky, comme l'un des pres de la musique actuelle. Or Cage, Ives et Thoreau ont en commun d'avoir t transcendantalistes, c'est--dire, entre autres, profondment amoureux de la nature. D'o le jugement d'Ives sur Thoreau : s'il fallait le comparer un compositeur au sens canonique, ce serait Beethoven. Il fut cependant un immense musicien non pas en jouant de la flte, "mais parce qu'il n'avait pas se rendre Boston pour entendre le Boston Symphony" : "Le rythme de sa prose suffirait lui seul dterminer sa valeur comme compositeur." (1) Aussi lyrique que le Times, Ives croit pouvoir soutenir que si Beethoven laissa sa passion intime se dchaner en composant, sa passion propre intimait Thoreau de se limiter la dire, ou plus exactement l'crire, quelque extravagante qu'elle ft. Et Ives de citer Walden : "Qui a entendu les accents de la musique n'a plus redouter de parler pour toujours de faon extravagante." (2) Peut-tre, ajoute Charles Ives, la musique n'a-t-elle jamais consist qu'en ceci - s'exprimer de faon extravagante ! Mais en quoi consiste cette extravagance ? Ives chausse l'avance, encore, les pantoufles du Times, en reconnaissant qu'aprs tout, Thoreau, le musicien Thoreau, est philosophe : sa soumission la nature rvle "une philosophie qui distingue entre la complexit d'une nature qui enseigne la libert, et celle d'un matrialisme qui enseigne l'esclavage". (3) La nature, c'est d'abord pour Thoreau celle de la Nouvelle-Angleterre : inutile de "faire le tour du monde pour compter les chats Zanzibar" (4) ; sa sensibilit aux sonorits naturelles, trs
203/514
probablement suprieure celle de la plupart des praticiens de la musique, ne le pousse pas, comme certains musiciens franais (l'allusion Debussy est transparente), sacrifier un exotisme la mode. Ives y insiste : les textes des livres sacrs de l'Orient qui constellent son uvre, Thoreau ne les retiendrait pas s'il en tait lui-mme l'auteur. Ainsi, la parole vdique sans grand intrt selon laquelle "toutes les intelligences s'veillent au matin" dtonne, dans Walden, par rapport au mode "olien" des "ondulations de la musique du ciel", que chante la mme page en se rfrant seulement aux bruissements de l'aube au bord du lac (5). Nomadisant sur place, Thoreau se met l'coute du lieu ; et s'il dcouvre dans la nature quelque analogie avec le "fondamental du transcendantalisme", c'est qu'il se sent concern par l'me de la nature plutt que par l'histoire naturelle. En fait, notre Beethoven bis aime trop la nature pour accepter de la dissquer vraiment sans passion : n'en fait-il pas lui-mme partie ? Ives remarque aussi que son narcissisme est quelque peu tempr, au moins certains moments, par ce trait d'un naturaliste que les potes partagent rarement : il observe, avec la plus extrme acuit, mme les choses qui ne l'intressent pas spcialement. Ce qui, semble-t-il, relve d'un don utile plutt que d'une vertu (6). En matire musicale, l'amour de la nature entrane-t-il obligatoirement une dfiance envers la musique "artistique" ? La "double vie" de Charles Ives, dcidant 24 ans, soit en 1898, de fonder la compagnie d'assurances Ives and Myrick, et passant ses nuits et ses loisirs noircir, dans la solitude, du papier musique, prouve l'inverse : grand amateur de paysages, il les a reprsents de son mieux en inventant des couleurs orchestrales d'un extraordinaire raffinement. Seulement, il y a toujours chez Ives une fanfare pour faire subitement irruption, moins que ce ne soit un match sportif ou simplement de vieilles rengaines mises tue-tte et agrmentes de dissonances, qui viennent perturber l'accord parfait entre musique et Arcadie ; un peu comme si leur divorce tait inluctable... Sans doute Thoreau y est-il pour quelque chose, avec son loge des musiques militaires et son culte de la bonne franquette ; c'est du moins ce que laisse entrevoir Ives lui-mme dans le cinquime des Essays Before a Sonata, qui fournit, avec ses 17 pages, le "programme" du portrait de Thoreau destin la Concord Sonata, et c'est ce que confirme l'"pilogue" ("Essay" n6, long de 28 pages) o Thoreau est encore l'honneur. Quand je crois dpeindre, dit Ives, le culte de la nature chez Thoreau, j'ai beau faire, je ne suis pas sr que vous ne percevrez pas, malgr mes efforts, de simples dissonances. Cela peut mme vous paratre n'tre pas de la musique, mais le compositeur en est-il vritablement responsable ? Sa responsabilit est en ralit plus ou moins indterminable. D'o une srie d'interrogations qui, de proche en proche, vont conduire repenser, et non pas seulement en fonction du musical, le transcendantalisme comme tel. Comment par exemple diffrencier l'expression d'une fin de printemps de celle d'un dbut d't ? Un peintre reprsente un coucher de
204/514
soleil ; peut-il peindre le soleil en train de se coucher ? D'ici quelques sicles, continue Charles Ives, les coliers siffleront peut-tre en quarts de tons, et l'chelle diatonique sera aussi dpasse que l'est aujourd'hui le pentaphone ; il est possible que de telles diffrences infinitsimales deviennent alors accessibles. Mais peut-tre la musique n'est-elle nullement destine tancher notre soif de prcision ? Il serait plus avis, dans ce cas, de continuer la tenir pour un langage transcendantal au sens le plus "extravagant". Il faudra de toute faon s'accommoder d'une telle incapacit distinguer dans leur littralit ces "nuances d'abstraction" (shades of abstraction), comme nous supportons de ne pas savoir faire la diffrence entre le point de dpart, et le point d'arrive d'un cercle (7). Par leur formulation, les questions que pose ici Charles Ives propos de Thoreau font penser au refus que les Mgariques et les Stociens opposaient au jugement prdicatif. "On ne doit pas dire, pensaient-ils : "L'arbre est vert", mais "L'arbre verdoie." (...) Ce qui s'exprime dans le jugement, ce n'est pas une proprit comme un corps est chaud, mais un vnement comme : un corps S'chauffe." (8) D'o une critique de la logique aristotlicienne, et finalement la relgation des liaisons (ou des relations entre les faits) dans le seul langage, et par l leur dralisation. Mais on entrevoit galement ici quelle sera, pour Thoreau, l'importance de la vie et de la fluidit du devenir. Tabler sur l'"vnement" plutt que sur la "proprit", n'est-ce pas privilgier tout ce qui dpend du temps, commencer par les rythmes les plus concrets de l'existence, l'alternance du jour et de la nuit, le cycle des saisons ? A propos de ces dernires, le Journal de Thoreau le confirme : les phases de leur succession sont celles mmes de l'existence du pote, "tous leurs changements sont en moi... Pour un peu, je croirais que la rivire Concord n'aura plus de crue ni ne dbordera sans que je sois l... Mes humeurs sont ce point priodiques qu'il n'y a pas deux journes qui se ressemblent sur une anne entire". (9) Ds lors, tout reste toujours en suspens, tout est fonction de l'attente d'un kairos, d'un nouvel vnement unique, mais qui pourra chaque fois s'inscrire dans la nature. Et cela vaut pour les ides : nulle "fiction thorique" ne saurait stabiliser quelque doctrine que ce soit ; Ives l'nonce avec force, la doctrine de Thoreau ne s'puise dans aucun dogme fixe. Autant dire qu'il n'y a pas de philosophie ready-made lui attribuer (10). Mais Thoreau appartient, justement par ce trait, au mouvement transcendantaliste : sa pense la fois reconnat la finitude humaine et ne s'en console pas ; elle ne cesse de se projeter dans le futur, si bien que le pass ne peut lui-mme apparatre que comme une construction parfaitement fictive - moins qu'il ne soit possible de l'incorporer dans un cycle naturel. Ouvrons par exemple le Journal la date du 8 mars 1842 : il y est dbattu de l'histoire de la musique. A quoi bon, demande Thoreau, prendre la prcaution, si l'on crit sur la musique, de faire prcder le discours que l'on va
205/514
tenir d'un expos sur l'volution de cet art ? Mais si j'admets que toute l'histoire musicale est celle, naturelle, du son naturel "le plus infime et dernier en date" (11), je me prouve moi-mme que j'habite (musicalement parlant), dj le futur. La force de conviction de Thoreau transfigure cette intuition en incantation : "Une histoire de la musique ressemblerait une histoire du futur, tant la musique contient peu de pass et peu de souvenirs, au point de n'tre que la suggestion d'une prophtie. Ce serait l'histoire d'une gravitation. La musique n'a pas plus d'histoire que Dieu. Elle circule et rsonne pour toujours, se contente de couler comme la mer, de s'couler comme l'air. Il peut y avoir une histoire des hommes ou de l'coute, non de l'inou. Pourquoi ? Parce que si je venais m'asseoir pour crire cette histoire, le vent d'Ouest se lverait pour me rfuter. A proprement parler, il ne saurait y avoir d'histoire que naturelle : il n'y a pas de pass dans l'me, il y en a un dans la nature." Et Thoreau de noter en marge, au crayon : "La musique, qu'a-t-elle voir avec la vie des grands compositeurs ? C'est avant qu'elle se termine qu'il faudrait crire la vie d'un grand compositeur. Prtendrons-nous en crire une alors que le vent souffle ?" (12) Ainsi que le laisse supposer pareil texte, le Journal est parsem de dnonciations de la musique "artificielle" (par exemple, au volume 1 : p. 259), laquelle comprend a fortiori opras et oratorios (II : p. 379-380). C'est que "la" musique en tant qu'art est recherche essentiellement par ceux qui n'ont pas d'oreille pour la "musique de la nature" (XII : p. 357). Ds les premiers tomes du Journal, l'auteur s'est avis de 1"mluctabilit d'un fait simple : c'est en dbordant toute musique humaine que les bruits du monde rappellent l'homme la nature (1 : p. 223-224 ; p. 226-227). D'o la ncessit d'une discipline d'coute, par laquelle sera - un peu paradoxalement - cultiv l'accs au naturel : mme si c'est d'un "don utile" que relve initialement l'acceptation du dsintressement, semblable attitude ne pourra que favoriser l'apprciation de la "musicalit" de la course perdue d'un renard (1 : p. 187), ou de la posie d'un tintement de cloche dans la nuit (II : p. 236). Dans le sillage d'une telle pdagogie, il faut savoir goter l'inflchissement des sonorits d'une flte au gr des mandres (meandering) d'une rivire (1 : p. 271-272) : ds lors qu'elle se fond dans un paysage, la musica humana redevient acceptable. Son refus de tout dogmatisme permet Thoreau de demeurer ouvert aux exceptions : la flte, mais aussi le cor ou la voix peuvent devenir synonymes de libert (II : p. 373374) ; la limite, un piano ne vous rconciliera-t-il pas avec tout l'univers (IV : p. 274-275) ? On le voit, ce n'est pas seulement l'opposition du naturel et de l'artificiel que renvoie l'conomie du musical selon Thoreau, ce serait plutt une dualit qui ne recoupe pas exactement cette opposition, mme si, dans la majorit des occurrences, elle l'actualise : la dualit que Charles Ives avait dj commenc caractriser dans le portrait d'Emerson de son second "Essay" (1 3), en termes de substance et de manire. De quoi s'agit-il ? Ives l'exprime dans son "Epilogue en se rfrant quelques-uns des "grands compositeurs" dont Thoreau ne veut pas entendre
206/514
parler ; mais il sera, je crois, clairant, pour l'intelligence du projet musical thoreauvien, de retracer dans son intgralit. Au seuil du XXe sicle, d'aprs Ives, Wagner, nagure la coqueluche des milieux musicaux bien-pensants, a cess de faire recette. On lui prfre Brahms ; ou encore Franck, voire d'Indy ; " moins que ce -ne soit (malgr son ennui !) Elgar". S'agit-il seulement d'une mutation des gots ? Non, si c'tait le cas, nous aurions oubli avec la mme lgret Bach ou Beethoven. Or, ces derniers continuent de rsister l'usure des ans. Cela n'indique-t-il pas que nos "intuitions artistiques" peuvent signifier tantt la solidit, l'opus solidum, et tantt l'affaiblissement de la vitalit et de la force morale ? Chez Wagner, qui sacrifie le "spirituel" au "reprsentatif', Charles Ives diagnostique en franais dans le texte... - autant de "pauvret de fond" qu'mile Faguet en discernait chez Hugo face Vigny. A l'hylmorphisme aristotlicien, et la logique qui lui correspond, il va donc falloir, pour tayer la critriologie esthtique, substituer le couple de la force et de la forme : si l'on considre que la catgorie de la "forme", qui constituait l'pitom de l'hylmorphisme en triomphant de la matire prsume ngative, joue au sein du nouveau couple le rle que tenait dans l'ancien la matire, on comprend l'audace du projet transcendantaliste, qui coiffe la forme par un informel (ou mieux un "aformel") "suprieur" toutes les formes, parce qu'tranger l'univers des ides, l'tre et au non-tre, bref aux actualits en tout genre. Cet "aformel", c'est le champ de force transcendantal qui enveloppe et entoure - comme une atmosphre - le monde des ralits, idelles ou corporelles ; virtuel, il prcde aussi bien tout ce qui est. Il s'agit d'un rservoir illimit et inpuisable d'nergie spirituelle : le terme de "substance" (dgag de toute connotation "substantialiste" objectivante) peut servir le dsigner ; tel que le dfinit Ives - comme "qualit" ou "esprit", par opposition un formel "quantitatif' ou une "manire" -, il correspond d'assez prs ce que Deleuze thmatisera sous les espces du "plan de consistance" de Mille Plateaux (14). Autant la "manire" importe au tout-venant de l'art (car elle puise, dans son dploiement hylmorphique, le plus clair de ce que l'on dsigne sous le nom d'"esthtique"), autant, pour Ives, la "substance" est fuyante et indfinissable, pur registre d'intensits, par hypothses inoues. Et pourtant, il lui parat vident qu'elle innerve Turner plus que Botticelli, le Titien plus que Carpaccio, Emerson plus qu'Edgar Poe... Conformment, toutefois, l'exigence de flexibilit non dogmatique propre l'esprit transcendantaliste, Ives s'interroge sur le caractre irrvocable des jugements ainsi ports. Ecartons l'hypothse d'une scission dfinitivement tranche : il n'existe probablement aucune uvre qui soit entirement "substance" sans "manire", ou bien "manire" sans "substance" ; et du mme coup, ce serait un mythe que de prtendre pouvoir quilibrer, au sein d'une uvre donne, "substance" 50 % et "manire" 50 %. Dans l'ensemble des cas, on hsite statuer ; il faudra donc, pour dcider, procder une comparaison. Pour prendre un exemple, que penser du compositeur franais le plus "naturaliste", Debussy ? "Nous pourrions suggrer que le contenu d'un
207/514
Debussy aurait mieux valu que sa manire, s'il avait sarcl du mas ou gagn sa vie en vendant des journaux : sa vitalit se serait dveloppe tout autrement, et il aurait chant plus vrai, la nuit ou le dimanche". "En effet, la "substance" est chez lui si cohrente, qu'elle se livre en trente secondes : elle se rsume en une "fraction de totalit", en un "syllogisme transparent", que submergent tout de suite la "forme", le "parfum", donc la "manire", "bulles de savon miroitant aprs lavage". Combien plus convaincant et t la "substance" de l'auteur de La Mer, s'crie Ives, si elle avait ressembl davantage celle de Thoreau ! Vis-vis de la nature, l'attitude debussyste apparat empreinte d'une "sensibilit sensuelle sous-jacente", tandis que celle de Thoreau rvle une sensibilit proprement "spirituelle". "On ne se trouve que trs rarement face un fermier ou paysan dont l'enthousiasme pour la beaut de la nature soit assez fort pour pouvoir se comparer celui du citadin venu passer un dimanche la campagne. Mais Thoreau est ce paysan rare, et Debussy le citadin qui n'apprcie la campagne que le temps d'un week-end. Nous dirons donc que Thoreau incline vers la substance, et Debussy vers la manire." (16) Mais il y a encore trop de conceptualisation et de thorie dans ces remarques de Charles Ives, Thoreau se veut plus rustique ! La distinction entre la matire et la forme que j'appelais par son nom savant (trop savant... ) d'"hylmorphisme", le Journal la personnifie comme appartenant des figures types et concrtes plus qu'allgoriques ou emblmatiques, savoir le naturaliste et le philosophe ; et ce que j'ai cru devoir thmatiser comme relevant d'une dimension englobante, celle du champ transcendantal, et quoi Charles Ives rserve l'appellation commode de "substance", cela devient, sous la plume de Thoreau, l'apanage de celui qu'il dsigne comme "le pote". Maintenant, qu'il y ait enchanement et tuilage des deux couples naturaliste / philosophe et philosophe / pote, cela doit pouvoir se dire en faisant l'conomie de toute abstraction. Le Journal l'nonce avec sobrit : "Celui qui se livre la collecte des faits possde une organisation physique parfaite, et le philosophe possde une organisation intellectuelle parfaite. Le premier dambule, le second reste assis. L'un agit, l'autre pense. Mais le pote fait, jusqu' un certain point, les deux ; il gnralise les dductions les plus vastes de la philosophie" (I : p. 450451). A la limite, il y a antinomie entre les deux extrmes, le naturaliste et le pote : "Il est impossible qu'une seule et mme personne voie le monde selon la perspective du pote et selon celle du savant" (III : p. 311). C'est que la vision potique s'applique la totalit, et qu'en tant que cratrice, elle embrasse le virtuel, l'ensemble de ce qui n'est pas encore l, donc l'invisible et l'ouvert ; en regard, le philosophe n'aura jamais t dans ce monde qu'un spectateur (II : p. 83). "La posie, affirme encore Thoreau, implique la vrit tout entire. La philosophie en exprime une particule" (III : p. 232). J'espre ne pas outrepasser ici les intentions de Thoreau, en suggrant qu'il n'a pas seulement voulu dire par ces mots que la chouette de Minerve ne se lve qu'au crpuscule, ni mme que la posie peut tre dite ( la faon de Jean Wahl)
208/514
"source de philosophie". Mon ide est que la diffrence entre vrit implique et vrit exprime a chez lui pour fonction expresse d'assigner un statut la nature, et que cela permet la distinction nature / artifice, dont j'ai mentionn qu'elle ne recouvrait que partiellement la dualit substance / manire, de jouer son rle de filtre l'endroit des jugements de valeur. En effet, Thoreau souligne que l'"implication" de la "vrit totale" au niveau du pome a pour effet de dsenclaver celui-ci. "Le pome authentique n'est nullement ce que lit le public. Il y a toujours un pome non imprim sur une feuille de papier, en concomitance avec la production de ce pome imprim, production elle-mme strotype au sein de l'existence de ce pote. Le pome non imprim, c'est ce que le pote est devenu au travers de son uvre. Non pas de quelle "manire" son ide s'est "exprime" dans la pierre, sur une toile, ou sur le papier, mais jusqu' quel point il lui a t donn forme et expression dans la vie mme de l'artiste" (A Week, p. 278-279). (Qu'il me soit permis de citer ici la formule de Heidegger selon laquelle "l'homme est ce pome que l'tre a commenc".) Ici galement, je me garderai de suggrer que le propos thoreauvien ramne le non-imprim (ou non-exprim) l'inexprimable. Ce romantisme-l n'est assurment pas celui de Thoreau, pour la raison simple qu'il passe ses journes, ses nuits et toute son nergie crire. Non, ce qui dfinit pour lui la vie potique est qu'elle comprend justement l'criture, c'est--dire le pome. Si bien qu'il peut s'accorder ce luxe, de relativiser cette condamnation de la musique humaine laquelle il vient pourtant de procder. L'artifice est ainsi appel quelquefois fusionner avec une nature au sein de laquelle il ne pourrait pas de toute faon ne pas s'insrer. De ce fait, le clivage posie / philosophie peut devenir flou, et l'uvre de philosophie ressembler un pome. Il n'est pas jusqu'au travail de patience du naturaliste qui ne s'en trouve transform - je n'ose dire "naturalis" - ; c'est dans le langage et par le langage que se communiquent les vrits scientifiques, et c'est bien comme un genre littraire que Thoreau, pour imbu qu'il soit d'exactitude, conoit l'inventaire botanique ou ornithologique auquel il se livre. Le relatif ne se soustrait pas l'absolu, il en vient, mais alors le cercle de la "substance" et de la "manire" se boucle ; pas plus qu'il n'y a lieu de chercher un dbut et une fin dans un cercle emersonien (17) il ne peut tre question d'interrompre en un point quelconque et de reconvertir en une simple ligne ce ruban de Mbius au fil duquel Thoreau, parti en qute de "substance", voue sa vie l'criture pour se retrouver, en tant qu'crivain, aux prises avec la "manire", c'est--dire avec les ncessits de la matire. Il n'empche que l'cart pris, dans et par le texte thoreauvien, par rapport la musique comme art, rdite de faon frappante celui qu'avait accompli, un demi-sicle auparavant, le Kant de la Critique de la facult de juger. Sans prtendre mesurer ce propos le degr d'orthodoxie de Thoreau vis--vis du "noyau dur" de toute pense transcendantaliste, je voudrais faire observer, la suite de Sherringham (18), que l'hsitation kantienne face la musique tient non
209/514
seulement au fait que cette dernire se trouve, en tant qu'art, rapporte l'alternative de l'agrable et du beau, mais que, cette alternative mettant en jeu une hirarchie, celle, en l'occurrence, du beau comme suprieur l'agrable, et la musique se trouvant prsente des deux cts de l'alternative, aucune dcision ne saurait se prendre son gard sans entraner quelque regret. Il s'ensuit une marginalisation de l'art musical, dont Kant montre qu'il est inapte la reprsentation de concepts dtermins, tout comme son effet motif demeure problmatique ; en revanche, le "beau jeu des sons" procure ( l'instar du "beau jeu des couleurs") non pas seulement "un sentiment sensible, mais aussi la rflexion sur la forme de ces modifications des sens" - comme si, ajoute Kant, les sensations sonores configuraient "une langue qui rapproche la nature de nous, et qui parat possder une signification plus haute". (19) Ainsi, pour Kant avant Thoreau, ce n'est pas la musique en tant qu'art, c'est le pur jeu des sensations sonores ressenties pour elles-mmes, avant qu'un "art musical" puisse se constituer, qui permet d'accder ce "langage chiffr par lequel la nature nous parle symboliquement dans ses belles formes". Dire par consquent que la musique du monde, ou, pour parler le langage de Michel Haar, le "chant de la Terre" (20), rachte les incertitudes de la musique humaine, cela ne signifie aucunement qu'un blanc-seing soit aveuglment dlivr au "n'importe quoi" sonore. Kant prend soin de le prciser : "Cet intrt immdiat au beau de la nature n'est pas effectivement commun, mais seulement propre ceux dont la manire de penser est dj forme au bien, ou tout particulirement dispos recevoir cette formation."(21) A l'inverse, et comme pour confirmer cette supriorit de la musique naturelle sur la musique artistique, Kant observe que la rptition systmatique de la sensation sonore suscite l'ennui, et que la rptition de l'ennui entrane le dgot, lequel renvoie la violence immorale et au taedium vit. C'est--dire en fin de compte la mort (22). (Kant n'et jamais support le chemin de fer de Fitchburg, si ponctuel pourtant, et qui permettait de se rendre Boston si facilement, pour y couter le Boston Symphony...)
210/514
Notes 1. Charles Ives, "Essays Before a Sonata". in Three Classics in the Aesthetic of music, Debussy, Ives, Busoni (New York, Dover, 1962), p. 139. 2. Ives, op. cit., p. 140. Cf. Henry David Thoreau, Walden, trad. Fabulet (Paris, Gallimard, 1990, p. 324). 3. Ives, op. cit., p. 139. 4. Ives, op. cit., p. 141. Cf. Thoreau, Walden, p. 321. 5. Ives, op. cit., ibid. Cf. Thoreau, Walden, p. 89. 6. Ives, op. cit., p. 142. 7. Ives, op. cit., P. 156. 8. Emile Brhier, La Thorie des incorporels dans l'ancien stocisme (Paris, Vrin, 1989), p. 20. 9. Henry David Thoreau, Journal (1906, rd. New York, Dover, 1962), vol. X: p. 127. Dans la suite du prsent texte, les rfrences au Journal se rapportent cette mme dition. Pour A Week on the Concord and Merrimack Rivers, j'utilise l'dition de Robert F. Sayre, Thoreau (New York, The Library of America, 1985). 10. Cf. Ives, op. cit., p. 142. 11. Thoreau, Journal, I: p. 325-326. En cho cette dfinition de la musique par le silence du son "least and latest", cf. I : p. 64-69, o se trouve consigne la premire version de l'opuscule que Thoreau projetait de publier sur le silence. (Une seconde version, condensant la premire, et insistant sur le thme du silence "audible to all men, at all times, and in all places", a paru dans A Week... p. 318-319; elle a fourni John Cage l'argument de sa premire pice "silencieuse", 4'33". Cf. John Cage, A Composer's Confession, An Address at Vassar College (1948), confrence publie dans MusikTexte, Kln, n40-41, 1991, et reprise dans MusicWorks, Toronto, n52, Spring 1992.) 12. Thoreau, Journal, I: p. 326. Cf. aussi 1 : p. 210 et IX: p. 245. 13. Cf. l'analyse de ce texte au chapitre suivant.
211/514
14. Cf. Gilles Deleuze et Flix Guattari, Mille Plateaux (Paris, d. de Minuit, 1980). Et le commentaire de Mireille Buydens, Sahara, L'Esthtique de Gilles Deleuze (Paris, Vrin, 1990). 15. Ives, op. cit., p. 166. 16. Ives, op. cit., p. 167. 17. Sur cette ide, qu'voque Ives (cf. note 7), cf. Thoreau, Walden, p. 187. L'essai d'Emerson "Cercles", qui se trouve au cur de la pense de Thoreau sur le temps, a t traduit en franais par K. Johnston (cf. Ralph Waldo Emerson, Les Forces ternelles, Paris, 6e dition, Mercure de France, 1920, p. 109-144); il a directement inspir Nietzsche (cf. "Fatum et Histoire: Penses" (1862), trad. M. Marcuzzi, in Stanley Cavell, Statuts d'Emerson, Combas, d. de l'clat 1992, p. 115-120; de mme sur l'affirmation du nain d'Ainsi parlait Zarathoustra "Le temps lui-mme est un cercle", cf. Michel Haar, Nietzsche et la mtaphysique, Paris, Gallimard, 1993, p. 56). Le fils d'Emerson, le docteur Edward Emerson, signalait, dans une lettre du 20 janvier 1911 au prfacier de la traduction franaise des "Cercles", R. Bliss Perry, que "les Indiens de Pueblo (sic), dans les cercles noirs de leurs poteries et de leurs paniers, laissent une ouverture pour permettre au Diable de s'chapper" (cf. Emerson, op. cit., p. 112). 18. Cf. Mark Sherringham, "La musique en marge (Kant)", in Musique et Philosophie, Cahiers du Sminaire de Philosophie, Universit de Strasbourg, n4, 1987, p. 60. 19. Emmanuel Kant, Critique de la facult de juger, trad. A. Philonenko (Paris, Vrin, 1974), 42, p. 134. 20. Cf. Michel Haar, Le Chant de la Terre. Heidegger et les assises de l'histoire de l'tre, Paris, d. de l'Herne, 1987, passim; ainsi que l'tude n8, "La joie tragique", du recueil Nietzsche et la mtaphysique, loc. cit., p. 221-273.
21. Kant, op. cit., p. 133. 22. Cf. sur ce point les considrations de Mark Sherringham, op. cit., p. 68-72
Fervent admirateur, dans nombre d'occasions, de la technique, Thoreau n'en mesure pas moins les excs. La pollution par les bruits industriels, atteste historiquement dater du XVIIIe sicle, suscite sa mfiance (cf.
212/514
par exemple le chapitre IV, "Bruits", de Walden) : il y a l un risque d'immoralit qui ne concerne pas seulement la musique en tant qu'art. En ce sens, Thoreau actualise Kant.
213/514
Charles Ives (1874-1954) appartient la ligne de ces compositeurs qui ont entrepris, ds l'ore du XXe sicle, non seulement de confier l'criture la prsentation de leurs uvres en donnant, dans la foule, leur avis sur la musique en gnral, mais de rflchir sur le statut de cette criture comme telle, en s'interrogeant sur les rapports qu'entretient leur production sonore avec le ou les textes qui l'entourent, la dsignent ou l'inspirent. Ils dfient en ce sens les limites traditionnellement imposes leur art puisque leur travail porte sur la jointure, l'empitement rciproque ou l'interpntration mutuelle de la sonorit et de la signification. Que les Essays before a Sonata, publis en 1920 en mme temps que la partition de la Sonate pour piano n2, dont ils constituent le complment littraire (1), aillent fort loin dans la direction que je viens d'esquisser, Charles Ives en fournit ds l'abord le tmoignage ironique : la ddicace qu'il a place en exergue l'avant-propos de son ouvrage prcise qu'il a rsolu d'offrir ce dernier " ceux qui ne peuvent souffrir sa musique" (those who can't stand his music), comme il destine sa musique " ceux qui ne peuvent supporter ses essais" (those who can't stand his essays). Et il ajoute ceci, qui est peut-tre moins ironique qu'il n'y parat : " ceux qui ne peuvent s'accommoder ni de l'une ni des autres, l'ensemble est respectueusement ddi" (to those who cant stand either, the whole is respectfully dedicated). Il convient pour apprcier le mlange d'impertinence et de modestie dont parat imprgne semblable ddicace, d'en rappeler le contexte. Son pre, chef de fanfare municipale dans une petite ville du Connecticut, ne s'tait pas content de faire du jeune Charles Ives un organiste accompli: grand amateur de sonorits mdites et organisateur d'expriences de "musiques simultanes", il l'initia la polytonalit et aux quarts de ton. Mais comme il souhaitait d'autre part que son fils et une situation,, il lui fit prparer Yale, et il mourut un mois aprs que Charles y et t reu (1894). Ses tudes juridiques dans cette universit n'allaient certes pas empcher l'adolescent de s'y perfectionner en musique (auprs du compositeur Horatio Parker); mais sa sortie, en 1898, il ouvrit un cabinet d'assurances, qu'il allait diriger jusqu' sa retraite (1929). De 1898 1918, il mena - littralement - une double vie, en consacrant ses journes aux affaires et ses nuits et ses fins de semaine sa vocation de compositeur; mais sans songer le moins du monde faire carrire en musique, puisqu'il ne se proccupait aucunement de la diffusion de ses uvres. Du moins jusqu'en 1918 : une attaque cardiaque l'ayant alors contraint prendre une anne de repos, lui qui n'avait jamais cherch se faire publier rsolut de terminer, pendant sa convalescence, l rdaction de l'argument qui avait inspir sa Sonate n2. De
214/514
toutes ses uvres, c'tait en effet celle qui lui tenait le plus cur : au cours de son laboration, qui s'tait tage de 1909 1915, il s'tait efforc de "mettre en musique", autant que faire se pouvait, l'ensemble de ses rflexions touchant le transcendantalisme, c'est--dire la philosophie mme la quelle son pre l'avait jadis introduit. Qu'il y soit ou non parvenu, il lui semblait que l'heure avait sonn de dlivrer autour de lui le message, tant thorique qu'artistique, qui rsumait ses efforts. Il l'dita donc compte d'auteur. Deux ans plus tard, il allait rcidiver avec le recueil de ses 114 Songs (1922). La suite est bien connue: quelques musiciens de ses amis, parmi lesquels le compositeur Henry Cowell, se mirent en devoir d'exhumer ses partitions; mais l'obscurit dans laquelle il avait choisi de se tenir fut d'autant plus longue se dissiper qu'il ne faisait aucun effort pour sortir de l'ombre. Il ne produisait plus depuis sa maladie, et continuait, sa retraite une fois prise, bouder la vie musicale. De plus, les pices que l'on dcouvrait quarante ou mme cinquante ans aprs leur laboration se rvlaient dconcertantes : leur extrme complexit refroidissait les interprtes, et ceux des critiques qui avaient une fois pour toutes rang leur auteur dans le camp des amateurs n'entendaient pas se djuger, alors mme que l'vidence de la virtuosit cratrice du musicien solitaire commenait se faire jour. On pardonnait difficilement Charles Ives d'avoir, sans le clamer sur les toits, court-circuit le plus clair des innovations techniques survenues au cours du demi-sicle ; et aujourd'hui encore, on rencle la perspective d'avoir rcrire srieusement l'histoire de la musique contemporaine tout entire. Bien que le Prix Pulitzer ait t dvolu au compositeur en 1947, l'occasion d'une excution new-yorkaise de sa Troisime Symphonie sous la direction de Lou Harrison (lequel l'avait cre en 1945; elle datait de 1911), ce n'est qu'aprs le dcs de Charles Ives (1954), et une fois connu le catalogue de ses manuscrits (en 1960, grce John Kirkpatrick), que sa clbrit a fait tache d'huile, et que l'on s'est peu prs avis du caractre grandiose et du potentiel rvolutionnaire d'une uvre somme toutes comparable celles de Schnberg et de Stravinsky (2). Je n'ai pris, et fait emprunter au lecteur, un tel dtour par l'histoire de la musique rcente, ou du moins par le chantier dans lequel l'obstination de cet immense musicien se vouloir reclus a prcipit les historiens, que pour souligner un paralllisme qui devrait me semble-t-il, attirer aujourd'hui l'attention. En effet pour en revenir l'exorde des Essays, n'est-il pas significatif qu'en 1920, Charles Ives fasse hommage du seul livre qu'il ait crit et de celle de ses uvres qu'il considre pour le moment comme la seule dont la partition soit digne de passer la postrit, un lecteur et un auditeur rputs hostiles, ou au moins indiffrents ? Pourquoi rassembler ainsi des verges pour se faire battre ? Et si l'on met provisoirement entre parenthses l'aspect plaisant d'une ddicace en creux, voire ngative, quelle tournure d'esprit attribuer le "respect" que l'auteur fait mine d'prouver l'gard de rcipiendaires qui, eux, ne s'encombreront peut-tre pas son endroit d'un sentiment aussi dlicat? J'invoquais plus haut la modestie, mais c'est sans doute d'une certaine candeur
215/514
qu'il faudrait parler. Mon hypothse serait ds lors celle-ci: la candeur est chez Ives, tout sauf innocente. L'indication dcisive en ce sens provient du titre qu'il a choisi pour sa Sonate: "Concord, Mass., 1845"; ou encore "Concord, Mass., 1840-1860". L'ensemble texte-musique de 1920 vise renouer, comme il le prcise lui-mme dans son avant-propos, avec "la spiritualit du transcendantalisme", telle qu'elle est manifeste dans le site de Concord "voici plus d'un demi-sicle". Le Dictionnaire de la musique contemporaine de Vinton l'noncera son tour: "La version personnelle du transcendantalisme de la Nouvelle Angleterre que s'est forge Ives se trouve exemplairement atteste (epitomized) dans sa Concord Sonata et dans ses Essays, prendre collectivement comme une unique entit musico-potique."(3) Et comment, maintenant, une telle epitomization ou rincarnation se concrtise-t-elle ? Par des portraits que Charles Ives qualifie d'"impressionnistes", et qui, concurremment par des mots et par des sonorits, s'efforceront de dpeindre les courants majeurs du transcendantalisme de la mi-dix-neuvime sicle. Ives en distingue quatre: l'Allegro initial d'une sonate classique, correspondra la figure de proue de Ralph Waldo Emerson, le fondateur du mouvement, et l'Allegro ou Presto final, l'image de l'ermite de Walden (mais qui prcha galement la Dsobissance civile), Henry David Thoreau. Entre les deux, ce qui devrait tre un mouvement lent, Adagio ou Andante, rendra hommage aux Alcott - le pdagogue noplatonicien que fut Amos Bronson Alcott (1799-1888), et sa fille Louisa May, la romancire des Quatre filles du Docteur March (1832-1888) -; et enfin, venant s'insrer entre Emerson et les Alcott, un aperu du passage de Nathaniel Hawthorne Concord, sous les espces d'un Scherzo tenant lieu de menue, mais dplac, comme chez Frdric Chopin, en seconde position, et mettant en scne non pas, comme dans La Lettre carlate, la mlancolie et le pch, mais les souvenirs et fantasmes des Mousses du vieux presbytre (1846). Chacun des Essays est en quelque sorte le verso de l'un des quatre mouvements de la Sonate. Ives croit devoir, ce propos, s'excuser: les mouvements en question, dit-il, ne configurent pas proprement parler une sonate au sens strict; tout au plus s'agit-il d'un "groupe de quatre pices", pour lequel le vocable "sonate" n'a t suggr que sous bnfice d'inventaire, sans que la "forme" (ni mme, "peut-tre, la substance") ne puisse le justifier vraiment. Pourquoi cette humilit ? Le choix des deux mots de "forme" et de "substance" l'explique. Ce sont deux membres d'une mme dualit, emprunte Emerson. Et la dcision d'appeler l'ensemble des textes Essays renvoie galement Emerson. Or, si l'on se reporte prcisment aux Essays, on n'en trouve pas quatre - faire correspondre aux quatre mouvements d'une sonate classique - mais six: le Prologue et l'Epilogue, dans lesquels l'auteur s'exprimera plus spcialement propos de la musique, obligent, par leur seule prsence, reconsidrer l'appartenance des quatre autres Essays une "forme sonate". Autant dire qu'une telle "forme" importe finalement assez peu: la "substance" (
216/514
laquelle il n'a t fait pour le moment qu'une allusion fugitive) pse d'un tout autre poids. Voil qui est typiquement emersonien ! Dans les couples d'Emerson, en effet, l'un des deux termes jouit toujours d'un privilge particulier : qui ne prfre le Bien au Mal, le Beau au Laid, le Spirituel au Sensuel ? Ici, l'opposition de la Substance la Forme joue un rle analogue: la Forme est, si l'on peut dire, du ct de la Matire, du moins si elle se trouve faire face la Substance. Car la Substance est, d'emble, spirituelle. En regard, la Forme ne peut intresser que l'intellect. Pour viter toute quivoque, Emerson (et, sa suite, Ives) prfrera opposer Substance et Manire: l'vidence, Manire n'est pas Matire, mais lui ressemble. J'en tire l'enseignement suivant: les Essays de Charles Ives renvoient non seulement Emerson par leur intitul (ce qui demeure "formel": simple "manirisme"...), mais par leur substance profonde. Et le "paralllisme" dont j'tais prt parier qu'il se rvlerait loquent, c'est celui qui, rgnant ds l'abord entre les Essays d'Ives et ceux d'Emerson, fait se rejoindre dans la substance mme, C'est--dire l'infini, les deux lignes spares ( notre modeste chelle), mais en ralit destines fusionner (quelle qu'ait pu tre la distance qui les sparait au niveau qui est le ntre). Or ce paralllisme, c'est bien par le dtour musical qu'il peut nous apparatre finalement relatif (et donc, dans l'absolu, dpassable). Je lis en effet, dans le Dictionnaire de tout l'heure, et la suite du passage que je citais, ces deux phrases capitales, qui rsument de faon frappante la dmarche du compositeur Ives: "Dans ces uvres (la Concord Sonata, et les Essays), il [Ives] emploie une syntaxe - mettant en relation logiquement des vnements successifs - qui, l'instar de ses textures musicales, rattache entre eux un ensemble d'vnements que ne relie aucun lien extrieur, mais qui deviennent comprhensibles ds qu'on les situe dans le contexte du Tout. On peut donc voir lgitimement dans le travail compositionnel du Charles Ives de la maturit la premire grande application la musique de la technique du collage." (4) Jugement que ne dment nullement celui-ci, qui, lui, se voudrait svre : "[Ives] veillait faire souvent se battre en duel deux mlodies, voire davantage, et cela de faon radicalement rebelle toute orthodoxie - ce qui suscitait force polyharmonies et polyrythmies qui toute unit se trouvait une fois pour toutes refuse, l'exception de l'unit du cosmos." (5) Infidle (heureusement) l'orthodoxie musicale de son poque, Ives n'en tait que plus fidle Emerson. Je ne puis qu'tre, cet gard, en veine de citations. Car Emerson, dans son discours de La Mthode dans la nature, oppose l'"intention" (qu'il dfinit "une ligne droite d'une longueur donne") la nature, laquelle, "tendant vers un but universel et non particulier", vise "une uvre d'extase, reprsente sous un mouvement circulaire" (6). Et dans ses Cercles, il achve d'expliciter cette transcendance vers le cercle en la dclarant (prcisment) inacheve: "En reculant d'un pas dans la pense, les opinions divergentes s'harmonisent, tant envisages comme les deux ples extrmes d'un mme principe; nous ne
217/514
remonterons jamais assez loin pour exclure une vision plus haute encore." (7) Qu'est-ce dire, sinon, la faon du Mikel Dufrenne de la Phnomnologie de l'exprience esthtique, que "le dernier mot est qu'il n'y a pas de dernier mot" ? Mais il n'est pas certain que ce soit l, pour Emerson, le dernier mot! "Quelque bonne que soit la parole, nous confie-t-il un peu plus loin, le silence est encore meilleur et lui fait honte. La longueur du discours indique la distance de pense entre celui qui parle et celui qui coute. Si leur entente tait complte sur un point quelconque, il n'y aurait nul besoin de renchrir par des paroles; si l'entente s'tendait tout, aucune parole ne serait supporte." (8) J'avoue que la perspective d'une musique pacificatrice (car c'est bien l ce qu'Emerson a entrevu) me semble relever d'une gnreuse utopie. Et premire vue, c'est bien ce que le Prologue des Essays before a Sonata parat affirmer. S'interrogeant sur le bien-fond de la ptition d'interchangeabilit entre musique et langage qui sous-tend l'"unique entit musicopotique" projete, Charles Ives, fort honntement, se tte. En cas d'chec, qui faudrait-il incriminer au juste, du compositeur, de l'interprte ("s'il y en a"), ou de ceux qui "sont censs couter" ? Serait-ce exemple la faute du compositeur, si le thme dans lequel il a cru insuffler de la "bont morale" se laisse identifier par l'un de ses amis comme manifestant plutt une "grande vitalit", et par des auditeurs qui "ne sont pas mme ses ennemis" comme vecteur d'un accs de "faiblesse nerveuse", voire pis encore dcrivant une "mare d'eaux stagnantes" ? Aprs tout, la signification du mot "Dieu" peut s'interprter d'autant de faons qu'il y a d'mes pieuses dans le monde: chacun est libre de donner chaque mot le sens qui lui chante. Alors, c'est vrai, il ne saurait y avoir de dernier mot; selon une parole illustre, "les Noms divins font dfaut" - et le silence sur lequel on dbouche n'est pas celui d'Emerson, puisque c'est un silence ngatif. "Peu importe, dit Charles Ives, le degr de sincrit et de confiance dont tmoignent ceux qui s'efforcent de connatre, ou qui reconnaissent l'impossibilit de connatre, les modes et habitudes de penser de leurs semblables : la fin, on reste sur l'impression que rien n'a t dit. C'est que les hommes sont dans l'incapacit de se connatre les uns les autres, et cela malgr le fait qu'ils ont les mmes mots leur disposition. Ils errent d'une explication l'autre, mais les choses semblent demeurer identiques ce qu'elles taient au dpart..." - En bon transcendantaliste, on ne saurait cependant se laisser aller au dcouragement: Ives se ravise, et regagne immdiatement le giron d'Emerson. Nous croirons plutt dit-il, que "la musique se situe au-del de toute analogie avec le langage verbal, et que le temps va venir, mais pas de notre vivant, o elle dveloppera des possibilits qui sont pour le moment inconcevables - un langage tellement transcendant que ses sommets et profondeurs appartiendront en commun l'ensemble du genre humain. " (9) Mais n'est-ce pas renvoyer aux calendes la solution du problme de l'quivalence des Essays et de la Sonate, solution dont pourtant le compositeur doit dj possder la clef, ds lors qu'il s'est permis de faire diter
218/514
simultanment (mme si c'est en deux livraisons distinctes) chacun des volets de cette "entit" unique ? La rponse cette question suppose l'approfondissement de l'exgse d'Emerson, laquelle Ives consacre le premier mouvement de sa Sonate, et symtriquement, le second des Essays, sous le mme intitul ("Emerson"). Emerson, nous dit Charles Ives, est un "envahisseur de l'inconnu", qui ne redoute pas de chevaucher le dauphin d'Arion , sans s'inquiter de savoir s'il le mnera Corinthe plutt que du ct de la rivire Musketaquid, ou au Parnasse. "Ne demandez pas la description du pays vers lequel vous naviguez", tel est le conseil que donne effectivement l'un des essais les plus clbres d'Emerson, L'Ame suprme (Oversoul) (10). Le commentaire ivesien, fort (si l'on peut dire) de cette incertitude, va ds lors suivre la trace l'itinraire emersonien, en s'efforant d'en pouser les diverses sinuosits. Il s'agira, en premier lieu, de maintenir le caractre ouvert du futur. Conformment ce qu'enseigne L'Ame suprme, (la "prophtie" doit tre scrupuleusement distingue de la "rvlation". La difficult que l'on ne peut manquer d'prouver si l'on se met en devoir de suivre Emerson la trace tient ce que celui-ci ne prtend rien "rvler" par lui-mme. Tout au plus, il nous acheminera vers un "champ" (field) au sein duquel la rvlation est susceptible de se laisser atteindre par l'me qui rencontre la "loi", c'est--dire la vrit (constante, prenne, quoi qu'il en soit de ses changements d'aspect). Considre sous cet angle, la rvlation apparat comme une intensification de la prophtie. Cette dernire n'intresse en effet que le futur, et le futur ne se dfinit lui-mme qu' partir de ce que le pass laisse d'inaccompli. Mais ds lors que l'attention se porte sur le seul futur, le pass tend s'tioler. C'est qu'il manque la dimension centrale du prsent, dont la fonction propre est de ranimer le pass. On peut s'en assurer en se reportant ce que le quatrime des Essays de Charles Ives nonce de la maison des Alcott, Concord: "Elle semble avoir conscience de ce que son pass est vivant (11)." Commentant ce passage, Gilbert Chase a suggr juste titre, me semble-t-il, d'en largir la leon la musique de Charles Ives prise dans son ensemble. "Ives, crit-il, n'a pas dlibrment cherch recrer le pass; il tait simplement pntr du pass comme du prsent et s'identifiait compltement avec la culture traditionnelle de son milieu. Et plus il se plongeait dans cette tradition, plus il allait loin dans l'avenir. Ce paradoxe peut tre compar celui qu'a formul Van Wyck Brooks dans The Flowering of New England : "Par une curieuse ironie, ce furent les villes de Boston et de Cambridge qui devinrent provinciales, tandis que l'esprit local et mme paroissial de Concord, qui avait toujours t universel, se rvla aussi national." L'attitude d'Ives fut "locale" mais jamais "provinciale". Comme les cercles qui se multiplient en s'largissant lorsqu'une pierre est jete dans un tang, sa musique procde du local au rgional, du rgional au national, et finalement du national l'universel. " (12) (Peut-tre trouverait-on ici de quoi tayer une discussion qui remettrait en cause l'argument de John Cage selon lequel les "airs
219/514
populaires" dont Ives aimait consteller sa musique en souvenir des fanfares paternelles reprsentent ce qu'il y a chez lui de moins intressant) (13). Le thme de la rvlation comme intensification de la prophtie, que Charles Ives emprunte, dans son essai sur Emerson, Emerson lui-mme, et qu'il applique aussitt ce dernier, est plutt rassurant. Si je suis bien le raisonnement, il repose sur une clause d'quitemporalit, au sens de la Gleichzeitlichkeit heideggerienne: la rvlation serait ce qui permet d'"galiser" les dimensions temporelles que sont le futur, le pass et le prsent. Mais ne serait-ce qu'en raison de la diffrence de contexte, la signification de cette "galisation" n'est nullement la mme dans les deux cas. Pour Heidegger, il s'agit de rcuser l'excs de prsence que la mtaphysique consent la dimension du prsent: celui-ci ne saurait briguer aucune prsance ni exercer aucune prdominance sur les deux autres dimensions; la tche de la pense est par consquent de rparer, autant que faire se peut, ce qui, dans le lexique d'Anaximandre, ne peut apparatre que comme une injustice, et cette rparation passe par ce qui deviendra, chez Derrida, la "dconstruction" du logocentrisme. Selon l'interprtation que propose Ives du transcendantalisme emersonien, l'inverse, c'est la prsence du prsent qui fait dfaut, et c'est elle qu'il va falloir rhabiliter et restaurer, alors mme qu' notre niveau elle n'a jamais t l. Comme chez Heidegger, on part d'une situation premire d'Ungleichzeitigkeit, celle du rgne, notre poque et notre chelle, du disparate et de l'ingalit dans la justice distributive des "extases" temporelles. Mais Ives et Emerson sont beaucoup plus proches d'une thse comme celle qu'a dveloppe Ernst Bloch dans Le Principe Esprance propos de la structure tridimensionnelle de la temporalit, lorsqu'il fait tat de la "tache aveugle" qui nous interdit tout accs immdiat au prsent comme tel. Ce que Bloch nous conseille, c'est le carpe diem : fidle en cela sinon au marxisme, du moins un certain matrialisme, il s'lve contre William James et Bergson, qui ont mconnu, par souci de continuisme vitaliste, ce q'un penseur dialectique comme Hegel et mme un penseur non-dialectique comme Hume avaient parfaitement dcrit comme le "pouls de la vitalit". "Il est - crit Bloch - tout aussi impossible un sens, quel qu'il soit, de percevoir le vcu-dans-l'instant, qu'il est impossible l'il de voir l'endroit de la tache aveugle, l o le nerf pntre dans la rtine. Il faut toutefois se garder de confondre la tache aveugle de l'me, l'obscurit de l'instant vcu, avec l'obscurit dans laquelle sont plongs les vnements oublis ou passs. Si le pass se perd progressivement dans la nuit il y a moyen d'y remdier, le souvenir peut le faire revivre, sources et objets enfouis peuvent tre exhums; qui plus est le pass historique, bien que lacunaire, est un objet de choix pour la conscience contemplative et se laisse aisment objectiver par elle. Au contraire, l'obscurit de l'instant vcu reste prisonnire de son sommeil, la conscience actuelle n'est disponible que pour une exprience peine coule, ou une exprience attendue et imminente, et son contenu. L'instant vcu lui-mme et son contenu restent par essence invisibles, et ce d'autant plus srement que se
220/514
renforce l'attention braque sur lui: l'endroit de cette racine, de cet En-soi vcu (gelebtes Ansich), de cette immdiatet ponctuelle, c'est tout un monde qui baigne encore dans les tnbres (14). " En quel sens, maintenant, le carpe diem pourra-t-il servir de remde ? La leon de Lenau et de Kierkegaard, ces "antimatres du carpe diem", ne doit pas tre oublie: en rester au stade esthtique serait drisoire. "Une possession plus authentique de l'instant n'est possible que dans des expriences intensment vcues et aux grands points d'inflexion de l'existence, existence personnelle ou d'une poque, pour autant qu'un observateur soit suffisamment prsent par l'esprit pour les remarquer. Les hommes d'action exceptionnels semblent offrir le spectacle d'un carpe diem authentique, sous forme de dcision prise l'instant voulu, de puissance ne pas laisser chapper l'occasion qu'il offre. Mommsen illustre cette puissance par l'exemple de Csar, il l'appelle "gniale lucidit", et poursuit par ces mots significatifs : "C'est elle qu'il devait le pouvoir de vivre nergiquement dans l'instant sans se laisser troubler ni par le souvenir, ni par l'attente; elle qu'il devait la facult de concentrer ses forces et d'agir tout moment" (15). " Ainsi entendu, le carpe diem ne court certes pas les rues. Bloch en cite un autre exemple, celui de Goethe s'criant le jour de la canonnade de Valmy, que "commence une re nouvelle dans l'histoire du monde". Mais, fait-il observer, "rares sont les exemples d'une telle prsence, d'une telle prise de conscience d'un moment passant par ailleurs inaperu : moment transitoire, riche d'un motif des plus fertiles, carrefour de mdiations aux ramifications lointaines entre le pass et l'avenir, point de rencontre enfoui au cur mme du "maintenant" opaque. C'est une lueur soudaine, suivant non pas le cours horizontal de l'histoire mais tombant verticalement, qui frappe alors l'immdiatet, de sorte qu'elle semble presque mdiatise, sans pour autant cesser d'tre immdiate, d'tre une proximit d'une extrme densit. (...) En dehors de cela le seul tat dans lequel apparaisse le nunc est sa non-prsence (Nicht-Da); et mme, l'ici de cette nonprsence constitue une zone de silence l'endroit prcis o se joue la musique. C'est pour cette raison que non seulement l'existere mais surtout le sujet de l'existere, autrement dit la force dynamisante et en fin de compte le contenu de l'existant lui-mme, est encore plong dans l'incognito. Seul le carpe diem total pourrait avoir une influence dterminante et faire que l'actuel-existant et son environnement contigu, temporel et spatial, ne soit rendu ni trouble ni pnible par la proximit dans laquelle se trouve encore cette difficult d'exprience immdiate. Mais les instants s'grnent encore sans qu'on peroive leur son et sans qu'on les distingue, leur prsent est tout au plus au seuil de sa prsence qui n'est pas encore parvenue au niveau de la conscience, qui est encore en devenir." (16) Il est frappant de constater quel point, dans le langage qui est le sien et qui n'est videmment en aucun cas celui d'un transcendantaliste, Bloch rejoint le miroir d'Emerson que propose Charles Ives. Pour ce dernier, le futur que s'efforce de dterminer la prophtie exige, en contrepartie de son
221/514
accomplissement effectif, la quasi-mdiation d'un prsent qui, jusqu'alors, se cantonnait dans la fugitivit de l'immdiat. Or la condition ainsi pose pour que la prophtie devienne rvlation, l'intensification, ne recoupe pas seulement la lettre de ce qu'nonce Bloch propos de la ncessit, pour une "possession plus authentique de l'instant", d'"expriences intensment vcues" - en l'occurrence ralises par la "gniale lucidit" d'un grand homme" ou d'un hros - elle requiert l'quivalent d'un "carpe diem total, lequel, pour Ives, ne peut tre qu'eschatologique. Le futur, selon cette eschatologie, devient ternit. Mais cette ternit se dfinit prcisment comme quitemporalit. Le futur ne peut donc dsormais apparatre sparment du pass: l'irrversibilit du temps se trouve surmonte, puisque l'insparabilit des deux dimensions est garantie par le caractre de rvlation du prsent. Ives l'exprime en toutes lettres: "Emerson annonce, comme trs peu de potes l'ont fait, ce qui va arriver dans le pass, car son futur est ternit, et le pass en est une partie".(17) L'"ternit" dont il s'agit ici ne signifie pas pour autant l'abolition du temps, ni mme sa suspension; elle est bien plutt l'accomplissement mme du temps. En ce sens, Emerson est bien le "bodhisattva" dont Van Meter Ames parle dans Zen and American Thought (18) : son transcendantalisme, tel que le dcrit Charles Ives, semble revendiquer comme sienne la participation simultane, "en verticalit", ce double registre temporel du rversible et de l'irrversible que le philosophe japonais Nishitani Keiji dnomme l'egoteki sny, l'interpntration rciproque, et que l'on traduit habituellement en ayant recours au latin circumincessio (vocateur de la "rciprocit d'interaction" entre les termes de la Trinit, selon la thologie mdivale) (19). Rien ne s'oppose par consquent ce que l'on considre Emerson comme minemment "moderne" : comme tous les "vrais prophtes", continue Charles Ives, "il est toujours moderne, et sa modernit ne pourra que crotre au fil des ans - car sa substance n'est pas relative, mais consiste en une jauge de vrits ternelles, que rgit une qute de l'universel plutt que du partiel". Mais d'un autre ct, et en vertu de la circumincessio qui vient d'tre voque, un tel discours ne peut qu'tre "anachronique", ds lors qu'on l'applique la "substance" plutt qu' l'"expression": comment le qualificatif de "moderne" conviendrait-il pour dsigner ce qui relve de l'ternit, ou mme de l'aeviternit, voire de la sempiternit ? L'"anachronisme" est ici le comble de la futilit: autant vaudrait "appeler "moderne" le coucher de soleil de ce soir". (20) L'originalit d'Emerson dcoule en fait de l'impossibilit dans laquelle il a librement choisi de si le choix qu'il lui revenait d'accomplir, concernant sa propre personnalit. Car on n'a de cesse, en gnral, de rabattre rvlation et prophtie de l'absolu et de l'universel vers le relatif et le particulier. Mais il fait exactement le contraire : parce que l'absolu "vaut mieux" - dans l'absolu - que le relatif, et l'universel que le particulier. D'o un dfil de paradoxes dans lesquels on risque fort de s'enliser. Voulez-vous, par exemple, le dfinir comme un conservateur, ou bien voir en lui un radical? Il serait plus juste de tenir, avec Ives, qu'il est "n radical, comme tous les vritables conservateurs (21)". Son
222/514
radicalisme, en effet ne consiste pas "conserver" une racine et une seule, obtenue par l'radication de toutes les autres. Non, il garde toutes les racines, toutes les "radicalits". Ives l'nonce en une formule dment frappe : "plus il est prs de la vrit, et plus il est loin d'une vrit."(22) La consquence est de taille: il est, en toute rigueur, impossible d'imputer Emerson aucune doctrine particulire, ni en philosophie, ni en religion; et de mme il se tient prt tordre le cou toute loi qui se ferait "exclusive et arrogante", que ce soit en mtaphysique ou en mcanique. D'o un activisme jamais au repos : son philosopher est d'autant plus prilleux qu'il se veut sans philosophmes, et s'il tente de s'approcher de l'absolu avec la dernire nergie, c'est en sachant fort bien, par-devers lui, qu'il ne fera jamais que l'effleurer. Comment, dans ces conditions, lui accorderait-on la moindre confiance ? Dans l'ouvrage rcent qu'il lui a consacr, Stanley Cavell s'est interrog sur les raisons pour lesquelles des gnrations successives ont mis en doute sa capacit philosophique. La rponse n'est pas chercher bien loin: c'est que lui-mme ne se privait pas de douter ; Ives l'explique en toute clart. Rien de surprenant donc, dans le dni qui lui a t si souvent oppos, ni mme dans les compromis que l'on chafaudait pour lui trouver quelque excuse - je songe ce critique amricain qui l'appelait gentiment "Plotin-Montaigne" ! Mais rien de plus intressant, l'inverse, que la tentative - d'Une nouvelle Amrique encore inapprochable pour accder un diagnostic plus subtil. Voici comment s'y prend Stanley Cavell: "Je trouve que rien ne pourrait tre plus significatif de sa prose que son dsespoir de la philosophie, et son espoir envers elle. Aussi se peut-il que son insistance porte sur quelque chose de tout aussi drangeant par exemple le fait d'tre prphilosophique, de faire appel la philosophie comme pour la faire venir de chez ses hritiers. Mais quel est cet tat o l'on refuse de revendiquer la philosophie, tout en formant une revendication pour la philosophie ? Cela pourrait bien tre quelque chose d'aussi remarquable, ou rare, que l'tat mme de philosophie, pour ainsi dire, et quelque chose qu'il ne serait pas moins urgent de nier (23). " A la rflexion, l'argumentation que dveloppe Charles Ives ne vaut pas moins d'tre mdite. Faisons-nous, dit-il, l'avocat du diable. "Peut-tre n'est-ce pas seulement l'apanage de ceux qui ont l'esprit troit, que de ne prendre intrt qu' ce qui se rapporte leur personnalit. Y a-t-il dans la religion chrtienne, laquelle Emerson est redevable de l'embryon de ses valeurs, quoi que ce soit de plus que Dieu se rvlant en personne - donc une rvlation de nature largir les seuls esprits troits ? C'est la propension hyper-personnaliser la personne qui pourrait bien avoir convaincu Emerson de la ncessit de frayer des chemins plus universels et impersonnels, mme s'ils risquaient de n'offrir que des tracs approximatifs et des pentes indcises. Mais profiteriez-vous autant de votre voyage, s'ils taient plus commodes? Accepteriez-vous que l'ombre de la personnalit vienne chaque fois accompagner l'universel ? Si la rponse tait positive (mais nous doutons que la majorit se prononce en ce sens), la substance emersonienne pourrait bien supporter d'tre supplmente, et peut-tre
223/514
par quelque chose qui lui ressemblerait. Quelque chose qui lui ajouterait ce qui, d'aprs certains, lui manque (24)." Ce quelque chose, ce pourrait tre une rponse la question d'Alton Locke: "Qu'est-ce qu'Emerson a offrir aux ouvriers?" Ou encore, un peu de Thoreau ou de Wordsworth. Ou encore, davantage d'arrire-plan religieux, un horizon pour sa religion de la transcendance, un contrepoids sa rbellion, bref "ce que nous subodorons que Channing ou le Docteur Bushnell, ou d'autres saints, connus et inconnus, seraient en mesure de fournir". ("Il est heureux qu'il existe des Bushnells et des Wordsworths", sans compter les Vedas, la Bible, ou "les propres mes de ceux qui dsireraient ainsi que le "systme" d'Emerson ft complt".) Il n'empche que le "Cercle d'Emerson pourrait bien se rvler un tout meilleur, sans complment". Que nous apprend en effet l'essai sur les Cercles? Que "toute action peut tre surpasse. Notre vie est un apprentissage de cette vrit: qu'autour de chaque cercle il peut en tre dcrit un autre, qu'il n'y a pas de fin dans la nature, mais que toute fin est un commencement; qu'il y a toujours une aurore qui se lve derrire chaque midi, et que sous toute profondeur, s'en ouvre une plus profonde." (25) - Qui ne comprendrait, devant ce passage, quel point l'ide du "complment" ou de "supplment" est superftatoire ? Le commentaire de Charles Ives anticipe par l Cavell. Une philosophie qui se grefferait sur cette pr-philosophie serait proprement surnumraire. Elle peut sembler s'imposer, paratre indispensable; le "dpassement" ou l'"achvement" qu'elle procurera ne pourra pas ne pas briser la "substance" que contient le Cercle initial - c'est--dire le Rien, le Vide premier (tout cercle ne symbolise-t-il pas le zro initial ?). (26) Sans doute le Cercle d'Emerson est-il lmentaire; mais son nigme est aussi indchiffrable que celle de l'eukuklos althi du Pome de Parmnide. "Sans doute, dit Ives, l'"insatiable exigence d'unit, l'urgence de reconnatre une nature unique sous toute la varit des objets", qui est le fait d'Emerson, cela aurait t saccag, si quelque chose (un ajout) tait venu faciliter la dcouverte de l'identit (personnelle) que l'on cherche avant tout dans sa substance (27)." D'autres penses auront beau se fixer pour mission la "personnalisation" du vide substantiel, celui-ci est dj surabondant. "D'autres pourront toujours en guider d'autres vers lui (Emerson), poursuit Ives, il n'en trouvera pas moins pos son mme problme, qui consiste faire que "la joie, l'espoir et la force d'me jaillissent de sa page", plutt que de prdisposer nos curs en accueillir le dferlement. Son devoir est de faire jaillir, le ntre d'accueillir !" (28) La thmatique de la "page" fournit point nomm la transition ncessaire l'examen de la seconde catgorie emersonienne que Charles Ives s'est propos de considrer, et dont j'ai mentionn au dbut le caractre relativement "lger" vis--vis de la substance : il s'agit de la forme, ou encore de la "manire" (manner), donc de la technique de mise en uvre. Or cette catgorie ( laquelle Ives consacrera dix pages, au titre de la deuxime section de son second Essay, c'est--dire du premier mouvement de sa Sonate) (29), par la faon (la manner) dont Ives l'a conue, sert l'vidence de contre-preuve ce qui vient d'tre dit.
224/514
Je n'aurai pas, de ce fait, y insister outre mesure. Charles Ives, enchanant sur le motif du dsintrt relatif d'Emerson l'gard de ses lecteurs "personnalistes", observe d'abord que cette attitude quivaut dsamorcer le principe selon lequel la fin devrait dans tous les cas justifier les moyens. La recherche du vrai important davantage que la qute du beau, sauf si celui-ci se dvoile l'occasion de la dcouverte de celui-l, il parat normal qu'un philosophe - et a fortiori, peut-tre, un "pr-philosophe" - fasse le sacrifice du manirisme inhrent (mme tout fait en sous-main) la "manire". De toute "faon", Emerson, tel Ptrarque, ne se donnera gure la peine de diffuser la beaut qu'il aura ventuellement rencontre en chemin. Seulement, il est redouter que des critiques ne s'engouffrent dans la brche ainsi ouverte. Les constatations de Charles Ives consonnent, nouveau, avec celles de Stanley Cavell. Pour ce dernier, associ au "geste qui dnie la philosophie Emerson, il en est un autre, presque aussi commun (... ); ce second geste consiste dcrire la prose d'Emerson comme une sorte de brume ou de brouillard, comme si en gnral on savait de faon palpable ce qu'Emerson veut dire en cherchant ttons ses mots, et de mme de faon patente, que ceux qu'il trouve taient plus ou moins arbitraires et conventionnels; comme si, autrement dit, la grandeur et l'effort d'Emerson ne produisait tout simplement pas une adquation russie entre l'exprience et la pense, comme s'il ne pouvait pas mettre un sens nouveau en chaque mot qu'il disait, comme si supporter l'interprtation tait simplement au-dessus de ses forces. Si vous maintenez cette vue, vous croirez dcouvrir tout un monde de preuves pour la soutenir." (30) Quant Ives, il remarque de son ct que si Emerson peut donner immdiatement l'impression d'une grande transparence, il lui arrive non moins frquemment de paratre s'tre "embourb". Dans ce dernier cas, cependant tout n'est pas perdu, car l'"embourbement" (muddiness) recle des possibilits caches. "On accuse parfois Brahms d'orchestrer de faon "pteuse" (muddy). Il se peut que cet adjectif dsigne correctement ce que l'on prouve la premire fois." Rien ne dit, pourtant, que les auditions ultrieures confirmeront ce sentiment. Et s'il se peut que le compositeur ait mdit un tel effet, sa sincrit ne saurait tre mise en doute : "une disposition instrumentale plus diaphane affaiblirait sa pense"(31). S'ouvre ici une parenthse: lorsque John Cage, dans un texte que j'ai dj voqu, a donn son avis sur la musique de Charles Ives, il a dclar avoir, ds le dpart, apprci tout particulirement l'aspect muddy des strates, textures et autres tuilages polytonaux et polyrythmiques qui abondent dans ses uvres. Je ne crois certes pas pour autant que le traitement du matriau dans les pices orchestrales auxquelles faisait allusion l'auteur de Silence puisse renvoyer, sauf exception, Brahms, et j'imagine encore moins une filiation du type Brahms-Ives-Cage. Il est probable, en revanche, que les Essays de Charles Ives ont trouv en Cage un lecteur d'autant plus attentif que l'un des principaux exgtes de ce dernier, Leonard Meyer, a consacr un livre presque entier au "transcendantalisme" du Matre de Stony Point (32), lequel tait comme on sait,
225/514
l'un des admirateurs les plus enthousiastes de Thoreau. Il se peut donc que l'adjectif muddy constitue, sous la plume de Cage commentant Ives, une rminiscence littraire en forme de miroir. Je n'oublie pas non plus que l'un des livres de Cage s'appelle le Mud Book. Cela dit sur quoi Leonard Meyer se fonde-t-il pour introduire, dans le lexique de la critique cagienne, la rfrence au transcendantalisme ? Sur ce qu'il appelle the probability of stasis, notion qu'il rattache expressment la suspension du temps telle que pratique, dans les uvres de Christian Wolff et John Cage, sous la forme du "temps zro". Or il suffit d'ouvrir les Cercles d'Emerson pour lire ceci: "lorsque les vagues divines M'envahissent je ne compte plus pour rien le temps perdu (...) car ces instants-l confrent une sorte d'omniprsence, d'omnipotence, qui ne ncessitent plus la dure, mais qui comprennent que l'nergie de l'me est proportionne l'uvre accomplir, sans souci du temps." (33) Ce qui est trs prcisment la dfinition du "temps zro". En somme, le Cercle emersonien, Grundgestalt ou "figure de base" comme et dit Heinrich Schenker, de la circumincessio des scolastiques et - partant - du "temps zro" de l'omniprsence, survole le temps, comme il clt l'espace. "Supprimez le temps, disait Matre Eckhart, et l'Est et l'Ouest fusionneront." (34) (Je rappelle ce propos que le grand lecteur d'Eckhart qu'tait le matre de John Cage, Suzuki, considrait Emerson comme un vritable zniste.) Quoi qu'il en soit de la "boue" collante d'Emerson selon Charles Ives, et en dpit de ses "possibilits caches", l'criture emersonienne parat avoir t accueillie frachement par quelques-uns des amis les plus proches de l'auteur; et cela, non en raison d'un quelconque dficit de la langue, mais parce que la composition mme des essais, ainsi que parfois celle des pomes, laissaient dsirer. Carlyle, que mentionne Charles Ives, s'insurgeait contre l'incohrence de certains paragraphes. En effet le manque d'unit est souvent flagrant: comme le dit Ives - et comme l'ont rpt satit nombre de critiques, notamment Matthiessen (35)- l'unit de base de l'nonc est chez Emerson la phrase, assimilable une maxime (on songe effectivement la sententia de l'poque de Bacon), et difficilement rintgrable au sein d'une squence logique. D'o une discontinuit, qui laisse parfois songeur. En fait, les phrases ne sont juxtaposes de la sorte que parce qu'elles sont directement extraites du journal intime de l'crivain, et transplantes telles quelles en vue de servir de matriau brut pour des confrences. Quand Emerson prononait un discours, il assemblait ses ides en fonction du contexte, et au gr de l'ambiance, leur suite tait laisse l'inspiration du moment. Et quand la version dfinitive devait donner lieu un essai, l'crivain se contentait en principe - c'est du moins, selon Ives, le genre d'excuses que les professeurs inventent pour ddouaner Emerson - de reproduire l'ordre que sa "tentative orale" avait effectivement suivi. Observation spcieuse, mme si elle est vraie! Ives, pour sa part, ne l'entend pas de cette oreille: pourquoi en effet cet ostracisme l'encontre du "vague" ? "La raison mthodique n'a pas transparatre chaque fois, dans toutes les grandes uvres.
226/514
Certes, il est des cas o la logique est susceptible d'exiger que l'unit s'difie en exhibant la relation spcifique qu'elle entretient avec les parties, et qui lui permet de configurer le tout, et cela en s'interdisant toute ellipse. Mais la raison peut galement autoriser, voire requrir l'ellipse; et le gnie est libre de ne pas retenir ce qui revendique trop explicitement son appartenance au tout." (36) Impossible de ne pas songer ici l'loge du vague auquel se livrait Husserl, lorsqu'il soutenait que certaines "descriptions vagues, surgies de l'exprience quotidienne", sont "plus appropries la ralit vcue que les reprsentations exactes du discours scientifique" (37). Le paradoxe d'avoir fournir une dfinition prcise du vague se dissipe en e et sitt que la rfrence porte sur le "vcu" : le "tout" que vise, d'aprs Emerson, chacune des "parties" entranes dans le processus d'unification, ne faut-il pas qu'il soit dj prsent en secret, underground, ou (comme dit Ives) undercurrent par rapport toutes les parties ? Avant mme de pointer vers la phrase qui va suivre, une phrase donne se doit de renvoyer ce qui la sous-tend, et qui sous-tend simultanment l'ensemble des phrases d'un mme texte, d'un mme paragraphe. Cela explique la fascination qu'prouve Emerson pour les proverbes et les penses isoles, qui lui paraissent lestes d'un maximum de sens ; il se ralliera sans hsiter l'axiome de son ami Coleridge, selon lequel "le plus grand et le meilleur des hommes n'est qu'un aphorisme" (38), et en tirera la leon d'une double identit, celle de l'homme et de l'uvre et celle du mot et de la chose. Mais l'acte de lecture s'en trouve, du coup, boulevers. Car si l'accs au sens s'effectue non plus horizontalement, au terme d'un parcours dductif et linaire, mais par un coup de sonde vertical et en profondeur, il devient possible de plonger directement de n'importe quel autre point et cela sans rien perdre. Ce que Charles Ives appelle une "ellipse" peut donc sans problme tre dict par une raison suprieure, qui englobe le raisonnement logique ou squentiel comme un cas particulier. L'ellipse, c'est le raccourci que permet le coup de sonde instantan, et les proverbes sont bien les "sanctuaires de l'intuition" (39). Et c'est grce aux ellipses que des "parties" entires peuvent tre sautes, sans que l'conomie du sens doive s'en ressentir. La mtaphore par laquelle Ernst Bloch dsigne le "prsent absent", la tache aveugle, est celle-l mme dont se sert Ives pour caractriser les parties que l'auteur lui-mme, pratiquant en quelque sorte une "premire lecture" sur son propre texte, a escamotes. La temporalit emersonienne ressemble ce temps froiss ou "chiffonn" dont parle Michel Serres, et qui devrait tre celui de la communication vritable (40). Comme le souligne Ives, le recours aux "taches aveugles" (blind-spots) n'acclre le processus de l'unification que dans la mesure o il prvient toute rptition. Et ici, le style ivesien se fait son tour aphoristique: ""La nature aime l'analogie et dteste la rptition". La botanique rvle l'volution, non la permanence. Il se peut qu'une apparence de confusion, si l'on vit avec un certain temps, vire l'ordre. "(41) (Je suggre d'appliquer cette dernire formule la musique muddy du compositeur Charles Ives.)
227/514
La notion d'explication n'en devient que plus suspecte. On a fait le reproche Emerson d'tre incapable d'"expliquer" bon nombre des pages dont il tait l'auteur. Mais pourquoi, demande Charles Ives, et-il d le faire ? Ne les expliquait-il pas l'instant o il les prononait ou les crivait ? La nature se soucie-t-elle d'expliquer ? Pas plus que de rpter ! On peut trs bien admettre que ce qu'un auteur - ou compositeur - juge suffisamment unifi, le public le trouve informe. "Vous pouvez n'tre pas mme d'apprcier une symphonie, et cela aprs vingt excutions. La cohrence initialement perue peut se rvler obscurit demain: c'est probablement que l'unit formelle, ou externe, ne dpend que des rptitions, squences, antithses et autres paragraphes, accompagns d'inductions et de rsums. Cette sorte d'unit, Macaulay la possdait. Est-il encore lisible aujourd'hui ? Voyez plutt Emerson sortir, et s'clater (shout): "Je ne songe aujourd'hui qu' ce soleil splendide, je veux me laisser irradier par sa lumire. Je ne vais dire que ce que cela me fera passer par la tte." Sans doute y a-t-il des ondes de lumire encore l'tat de chiffres engrangs par l'Un, et dont le code reste dcouvrir. L'unit d'une seule phrase peut inspirer l'unit du tout mme si son profil est aussi dchiquet que celui des Dolomites." (42) La beaut qu'Emerson rapporte au retour de son priple vers la vrit est donc spirituelle plus que sensuelle. On en a souvent profit pour le taxer d'asctisme: aprs tout son sang ne recle-t-il pas des gnrations de sermons calvinistes ? Ne serait-ce pas un peu puritain, par hasard ? En ralit, son seul asctisme consiste ne pas confondre le fond et la forme. S'il composait, un harmoniste du style de Jadassohn ne vaudrait pas mieux, pour analyser sa musique, qu'un guide touristique de Boston. Bien sr, un microscope nous dirait s'il utilise des accords de neuvime, ou de onzime, ou de quatre-vingt dix-neuvime; mais une lentille diffrente nous apprendrait qu'il s'en sert diffremment de Debussy. La sensibilit qu'il y mettrait ne ressemblerait en rien la sensualit debussyste. Son harmonie, si le vent soufflait, serait voluptueusement suspendue dans les airs, mais il ne gonflerait jamais comme Debussy ses voluptueuses joues pour qu' un souffle vienne mensualiser l'atmosphre. Car il ne faut pas confondre l'me et les joues (43)! Ainsi, Emerson ne joue peut-tre pas de la flte, comme Debussy (et pas non plus comme en jouait Thoreau, que Charles Ives ne manquera pas, dans le cinquime Essay, d'opposer son tour Debussy); mais c'est aussi, Ives l'a dit, qu'il fait la diffrence entre le fond et la forme, et plus profondment entre spiritualit et sensualit, ou entre substance et manire. Du moins notre niveau. Car au niveau de la ralit, c'est--dire de l'"me suprme" (Oversoul), toutes ces diffrences s'effacent. Elles n'ont de raison d'tre qu'au niveau de l'illusion ou de la "dlusion", bref de la Maya. Que le lecteur fanatique de la Bhagavadgita qu'tait Emerson se soit reconnu dans l'Advaita Vedanta bien avant que les Japonais ne l'identifient comme un adepte du Zen, c'est ce dont un essai comme Illusion tmoigne l'vidence. Mais cela l'a conduit discriminer lui-mme scrupuleusement entre les distinctions ou diffrences entirement
228/514
illusoires, c'est--dire qui ne peuvent que s'effondrer sitt qu'elles sont poses, parce qu'elles n'ont aucune lgitimation en dehors de la Maya, et les diffrences plus fondamentales, qui ne se rsorbent que lorsque l'me s'lve au-dessus d'elle-mme et tend se fondre dans l'Oversoul: sur ce point prcis, la perspicacit de Charles Ives n'est jamais en dfaut. On peut lui faire confiance, par exemple, lorsqu'il critique le distinguo en vertu duquel Emerson a droit, dans la critique, l'pithte de "classique", quand Hawthorne est baptis "romantique": en ralit, dit-il, il n'existe rien de tel qu'un couple comme "classique et romantique" - moins qu'on n'associe par le "et" les deux adjectifs, et que l'on convienne que tout le monde est les deux, classique-et-romantique. "Classique" devrait signifier, dit-on, ent sur le pass, et "romantique" ax sur le futur; mais que fait-on du prsent? La "tache aveugle" fonctionne, si l'on peut dire, plein. Comment surmonter cet "aveuglement"'? Tout simplement en acquiesant l'ide qu'Emerson, puisque c'est de lui qu'il s'agit, est classique-etromantique dans le mme essai; plus encore dans la mme phrase; plus encore, dans le mme mot. - En revanche, il est des distinctions que l'on peut considrer comme fondes en spiritualit, et qu'il ne saurait tre question d'abandonner; Emerson se montrait inflexible leur sujet. Seulement, la rigueur d'une telle attitude a souvent t mal comprise, parce qu'elle entranait le rejet quasi automatique des distinctions secondes, dont les critiques ne pouvaient (ou ne voulaient) comprendre qu'elles pussent tre pidermiques au regard d'un tre entirement tourn vers la spiritualit. Je n'insisterai pas sur les pages qu'Ives consacre la dfense "concrte" d'Emerson; il suffit d'en retenir l'orientation d'ensemble: pour Emerson, "l'esclavage n'tait pas un problme social, ou politique, ou conomique, ni mme moral ou thique, mais une question de libert spirituelle et universelle seulement. Il lui importait peu de savoir quel parti, ou quel programme, ou quel rgime conomique rgentait les hommes. Mais l'homme se gouvernait-il lui-mme ? L'erreur et la vertu, sur le plan social, ne pouvaient tre que relatives." (44) Faut-il pour autant parler d'un "optimisme" ? Ce serait, pour Ives (comme pour Emerson), retomber dans une distinction seconde. Si l'on a le droit de juger Emerson plus important pour l'humanit que Voltaire ou Rousseau, c'est qu'il a su prendre une fois pour toutes le parti de la "cause" plutt que celui des "effets", et qu'il s'y est tenu. Cela dit, les "effets" sont destins, si l'on atteint au seuil de l'"me suprme", s'estomper dans la "cause", et celle-ci sans doute dans la "Cause des causes". Mais s'ancrer, ds prsent, dans la "cause", c'est avoir du caractre. Par son caractre, Emerson court-circuite notre modernit.
229/514
Notes 1. Charles Ives, Essays before a Sonata, New York, The Knickerbocker Press, 1920. Rdit in Three Classics in the Aesthetic of Music, Debussy, Busoni, Ives, New York, Dover, 1962. Nous citerons Ives d'aprs cette rdition. 2. Ce jugement est de Paul Collaer, La Musique moderne, Paris-Bruxelles, Elsevier, 1955, p. 266. Voir aussi Peter Garland, Americas : Essays on American Music and Culture, Santa Fe, Soundings Press, 1982, p. 109112. 3. Laurence Wallach, article Ives in John Vinton, d., Dictionary of Contemporary Music, New York, E.P. Dutton & Co, 1974, p. 360. 4. Laurence Wallach, loc. cit., ibid. 5. William W. Austin, Music in the 20th Century, London, Dent, 1966, p.59. 6. Ralph Waldo Emerson, "La Mthode dans la nature", in Les Forces ternelles et autres essais, trad. K. Johnston, Paris, Mercure de France, 1920, p. 74. 7. Emerson, "Cercles", in Les Forces ternelles.., cit., p. 124. 8. Emerson, loc. cit., p. 128. 9. Ives, op. cit., p.109. Comme l'a fait observer Grard Genette ("Romances sans paroles", in Musique et Littrature, textes recueillis par Franoise Escal, Revue des Sciences Humaines, n205, 1987- 1, p. 120), "musique et littrature ne sont ni parallles ni symtriques: ce sont deux pratiques simplement diffrentes (rien de plus difficile penser qu'une simple diffrence), qui ne se rencontrent heureusement qu'en vertu de leur diffrence." Mais pour Ives, qui est emersonien sur ce point, le paralllisme est dj une diffrence. 10. Emerson, "L'me suprme", in Sept Essais d'Emerson, trad. I. Will (N.A. Mali), Bruxelles, Lacomblez, 1907 (3e d.), p. 223. 11. Ives, op. cit., p. 138. 12. Cit par Gilbert Chase, Musique de l'Amrique, trad. Clara BabelonCrooke, Paris, Buchet-Chastel, 1955, p. 453.
230/514
13. Cf. John Cage, "Two Statements on Ives", in A Year From Monday, Middletown, Connecticut, The Wesleyan University Press, 1967, p. 36-42. 14. Ernst Bloch, Le Principe Esprance, trad. Franoise Wuilmart, vol. 1, Paris, Gallimard, 1976, p. 349-350. 15. Bloch, op. cit., p. 353. 16. Bloch, op. cit., p. 354-355. 17. Ives, op. cit., p. 111. 18. Van Meter Ames, Zen and American Thought, Honolulu, University of Hawaii Press, 1962, p. 65-78. 19. Cf. l'explication de Jan Van Bragt en appendice sa traduction de Nishitani Keiji, Religion and Nothingness, Berkeley, University of California Press, 1982, p. 294-295. 20. Ives, op. cit., ibid. 21. Ives, op. cit., ibid. 22. Ives, op. cit., p. 112. Sur les rapports d'Emerson et du scepticisme, cf. Stanley Cavell, "Emerson, Coleridge, Kant", in John Rajchman and Cornel West d., Post-Analytic Philosophy, New York, Columbia University Press, 1985, p. 84 sq. 23. Stanley Cavell, Une nouvelle Amrique encore inapprochable, de Wittgenstein Emerson, trad. Sandra Laugier-Rabat, Combas, Ed. de l'Eclat, 1991, p. 80. 24. Ives, op. cit., p. 118 25. Emerson, "Cercles", loc. cit., p.113-114 26. Cf. Ananda K. Coomaraswamy, "KHA et autres mots signifiant "zro" dans leurs rapports avec la mtaphysique de l'espace", in Le temps et l'ternit, trad. G. Leconte, Paris, Dervy-Livres, 1976, p. 118. 27. Ives, op. cit., ibid.
231/514
28. Ives, op. cit., p. 119. 29. Contre onze pages la premire section. 30. Cavell op. cit., p. 80-81. 31. Ives, op. cit., ibid. 32. Cf. Leonard B. Meyer, Music, the Arts and Ideas, Chicago, The University of Chicago Press, 1967, p. 68-232, passim. 33. Emerson, op. cit., p. 136-137. 34. Cf. le Commentaire de Jean 1, 1 a (1re exgse), 8-9: tolle tempus, occidens est oriens, in A. de Libera, E. Weber et E. Zum Brunn d., L'uvre latine de Matre Eckhart, Paris, Ed. du Cerf, 1989, p. 37. La formule "te le temps, l'occident est l'orient" a servi de titre la communication d'Emilie Zum Brunn la Confrence Internationale de l'Unit des Sciences de 1991, Soul. 35. F.O. Matthiessen, American Renaissance, New York, Oxford University Press, 1941, p. 65. 36. Ives, op. cit., p. 120. 37. Cit in David Halliburton, Poetic thinking, An Approach to Heidegger, Chicago University Press, 1981, p. 196. 38. Cit in Matthiessen, op. cit., ibid. 39. Emerson, cit in Matthiessen, op. cit., ibid. 40. Cf. Bruno Latour et Michel Serres, claircissements, Paris, Bourin, 1992, p.88-110. 41. Ives, op. cit., ibid. 42. Ives, op. cit., p. 121. 43. Je rsume ici Ives, op. cit., p. 122-123. 44. Ives, op. cit., p. 124.
232/514
"La pense se fait dans la bouche." (Tristan Tzara) I Que le transcendantalisme ait inspir, au XXe sicle, un compositeur de la stature d'un Charles Ives, cela peut s'expliquer en partie par des considrations gographiques : les "paysages de la Nouvelle-Angleterre", tels qu'Emerson et Thoreau les avaient clbrs, rclamaient - dans le sillage du romantisme - d'tre mis en musique pour eux-mmes, et si Charles Ives a dfray la chronique en leur consacrant les trois pomes symphoniques que l'on sait, son uvre, pour iconoclaste et futuriste qu'elle ait t, ne s'inscrivait pas moins dans le droit fil d'une tradition proprement musicale. De mme, la Concord Sonata peut n'avoir pas t conue d'abord comme une sonate pour piano mais comme une pice d'orchestre grandiose, le programme auquel elle est cense obir, et qui retrace, en cent pages, l'itinraire conceptuel de l'cole transcendantaliste, ce programme a pour le moins valeur atmosphrique ; quels qu'aient pu tre ses doutes l'gard du bien-fond de son entreprise, le compositeur l'a tente, il nous a lgu une partition (et quelle partition !), il a uvr en se rfrant systmatiquement au gnie d'un lieu. Malgr les apparences, la dmarche d'un John Cage, qui radicalise le transcendantalisme en s'efforant d'abolir la distinction de l'art et de la nature, est profondment diffrente de celle d'un Charles Ives : elle bouscule le "musical" en le dterritorialisant. Nul souci de "concordisme" ne l'anime : ce n'est pas Emerson et la famille Alcott et Hawthorne et Thoreau qu'elle renvoie, mais au seul Thoreau. Les experts en nomadisme, Stanley Cavell ou Robert Harrison ou Kenneth White, l'ont soulign, Thoreau ne s'est implant Walden que pour s'en vader, sa qute a t rsolument celle "d'une Amrique inapprochable" - encore et toujours. On pourrait en dire autant de l'tablissement de Cage dans les forts de l'tat de New York : Stony Point, la communaut d'artistes au sein de laquelle le compositeur a vcu et travaill plusieurs annes durant, ne saurait, certes, se comparer Walden (Cage lui-mme a reconnu ne s'tre avis de la ressemblance approximative qu'aprs coup) ; il n'empche qu'il s'agissait d'une "communaut pour la sparation" (1) : le mot est rvlateur. De mme, il pourrait sembler que l'anarchisme de Cage diffre de celui de Thoreau : proche, au fond, de celui de Tolsto, il "ne contient pas la police" ; Cage a toujours pay ses impts et n'a jamais pass de nuit en prison. Mais nonviolence et "dsobissance civile" en sont, si l'on peut dire, les fers de lance - si
233/514
bien que le pacifisme de Cage ne le cdait en fin de compte nullement celui de Thoreau. Pour en finir avec les lments biographiques (qu'il faudrait viter ici de prendre pour des images d'pinal), je mentionnerai encore l'aveu de Cage concernant l'anne 1967, dont il m'a confi un jour qu'elle avait t pour lui dcisive : lors d'une tourne avec Merce Cunningham dans le Kentucky, l'automne, il s'tait li d'amiti avec le pote Wendell Berry ; un soir, aprs une cueillette de champignons (Cage tait mycologue autant que Thoreau ornithologue ou botaniste), le pote, extrayant de sa bibliothque un volume du Journal de Thoreau, entreprit de lui en faire la lecture au hasard (et Cage avait commenc en 1965 publier son propre Diary, dont il crivait chaque jour moins de cent mots en se servant de procdures de hasard). Ce fut, Cage dixit, une rvlation. A l'instant mme o il s'tait mis couter, il avait compris que ce livre ne le quitterait plus ; et il ne se dpartit jamais de cette attitude. II 1967 - anne qui voit paratre la premire exgse d'ensemble concernant l'uvre de John Cage, en l'occurrence le Music, the Arts, and Ideas du musicologue de Chicago, Leonard B. Meyer, lequel diagnostique en termes dfinitifs le "transcendantalisme" du compositeur (2) - 1967 est bien une anne clef. Soudain - un index compil ultrieurement par William Brooks l'a montr (3) - les citations et autres rfrences in passing Thoreau se multiplient dans les crits cagiens. A Year From Monday, qui rassemble les textes des annes 1962 1967, rdigs par consquent avant la rencontre avec Wendell Berry, n'en comporte qu'une seule (4). Mais on n'en trouve pas moins de 27 dans le recueil des annes 1967-1972, M (5). Et surtout, ce que j'appelais la dterritorialisation propre au musicien Cage, et dont je suggrais qu'elle avait quelque rapport avec la "fixation" sur l'crivain Thoreau, se fait jour au niveau de l'conomie de certaines des pages du livre, et non plus seulement au niveau de la composition musicale. En effet, Cage s'tait rendu coupable, partir du dbut des annes cinquante, de dsuvrement caractris, en abandonnant (sous l'influence dltre des cours du Daisetz Teitaro Suzuki l'Universit Columbia) le choix des diffrents paramtres sonores de ses partitions aux tirages au sort du I Ching, et cet attentat aux bonnes uvres comme aux bonnes murs n'avait pas manqu de susciter quelques remous dans le Landerneau musical amricain d'abord, europen ensuite. Cette attirance suspecte vers le hasard, les crits de Cage l'avaient explicite en toute candeur. Ils n'en demeuraient pas moins intelligibles : confrences et articles se pliaient sans doute des rites un peu bizarres, des typographies fantaisistes qui les transformaient parfois en partitions, des mises en page de type dadaste, mais on savait Cage amateur de Gertrude Stein et d'Ezra Pound, en sorte que mme si la syntaxe d'un Diary venait tre malmene, la lisibilit n'en tait pas trop affecte. Or, une rupture
234/514
survient dans M. Le titre, d'abord, lettre tire au sort, ne "veut rien dire", parce qu'il voque n'importe quel vocable commenant par "M". Ensuite, M contient, sous la dnomination de Thoreau Mix ou Mureau (Music of Thoreau), un vaste conglomrat de lettres, syllabes et mots prlevs, toujours au gr de chance oprations, dans les crits de Thoreau; l'ensemble est destin tre psalmodi au concert, comme un gigantesque pome phontique. Comment le lecteur peut-il ragir ? Jusqu'alors, ce qu'crivait Cage paraissait vhiculer un sens, et donc s'inscrire dans un livre au profil classique, prouv ; mais ce livre, prsent, change de fonction : impossible de le dchiffrer sans se mettre, ft-ce intrieurement, chanter. Cette impression, la prsence dans M des paroles du Solo for Voice 30, intitul Song, la confirme. Toujours issu de Thoreau, ce Solo se prte, ds que le regard l'effleure, une interprtation "musicale" - tout comme les 88 autres Arias dont se composent les Song Books, immense partition cre en 1970 au Thtre du Chtelet, dans le cadre des Semaines Musicales internationales de Paris, par Simone Rist et Cathy Berberian. On s'en souvient : l'une avait (entre autres) chant en faisant du trapze, tandis que la seconde, imperturbable, prparait un plat de spaghettis qu'elle avait ensuite offerts au public mdus... Lire M, c'est raviver des souvenirs de ce genre : renouer avec des situations de cirque, ou, comme le dit Cage, de Musicircus. L'argument des Song Books - "We connect Satie to Thoreau" - fait virer le transcendantalisme la parodie. Sans nul doute, l'auteur a cherch, au sens littral de ce lettrisme dans lequel il se complat, dconcerter : situer son lecteur hors de toute concertation, et le musicien hors de tout concert. La vocalise qu'il entend faire jaillir partir de la seule criture vise retourner celle-ci comme un gant, ressusciter une oralit premire, primaire, celle mme que le livre, avec le luxe de sa typographie, paraissait avoir exorcise au moins depuis Gutenberg. L'effort peut paratre drisoire : effectivement, les critiques ne se sont pas privs, du vivant de Cage comme aprs sa mort, de le dnoncer comme un clown. Mais pourquoi l'authentique ne prendrait-il pas le masque du paradoxe ? Cage est en ralit au plus prs du sage stocien qu'voque Gilles Deleuze dans la Logique du sens ; son message est identique celui d'un Chrysippe : "Si tu dis quelque chose, cela passe par ta bouche ; or tu dis un chariot, donc un chariot passe par ta bouche." Le commentaire deleuzien vaut d'tre recopi : "Il y a l un usage du paradoxe qui n'a d'quivalent que dans le bouddhisme zen d'une part, dans le non-sense anglais ou amricain d'autre part. D'une part, le plus profond, c'est l'immdiat, d'autre part l'immdiat est dans le langage. Le paradoxe apparat comme destitution de la profondeur, talement des vnements la surface, dploiement du langage le long de cette limite. L'humour est cet art de la surface, contre la vieille ironie, art des profondeurs ou des hauteurs. Les Sophistes et les Cyniques avaient dj fait de l'humour une arme philosophique contre l'ironie socratique, mais avec les Stociens l'humour trouve sa dialectique, son principe
235/514
dialectique et son lieu naturel, son pur concept philosophique (6). " - Disons-le autrement, mais toujours avec Deleuze : John Cage, c'est Lewis Carroll. III Ce "lieu naturel" dont parle Deleuze propos des Stociens, ce topos de l'humour comme concept, ne peut videmment qu'apparatre comme un non-lieu, un lieu nul et non avenu, au regard du transcendantaliste standard, Charles Ives par exemple ; pris du "gnie du lieu", ce dernier n'y dcouvrira qu'un lieu sans gnie, sans romantisme : de la prose, ou encore, comme le dit Cavell, du "langage ordinaire". Et qu'y a-t-il de plus ordinaire, je vous le demande, qu'un plat de spaghettis, ou bien encore, si l'on est au cirque, qu'un trapze ? Deleuze l'exprime de faon limpide : "On impose l'alternative sans issue : ou bien ne rien dire, ou bien incorporer, manger ce qu'on dit." (7) Fidle, en somme, cette stratgie, Cage n'a de cesse qu'il ne rabatte Thoreau sur des silences ou des borborygmes. Ainsi, dans l'ouvrage qui succde M, Empty Words (Writings'73-'78), on peut lire - d'une dclamation muette, ou par une quasidglutition -, outre la Prface la Lecture on the Weather (pour douze speakervocalists, sur du concentr de Thoreau), le texte clef dans lequel Cage "digre" (digest) le Journal du mme Thoreau, sous les espces des quatre parties d'un collage-colmatage monstre (la rcitation de la troisime partie, enregistre par le compositeur, n'a pas exig moins de deux disques compacts), qui a donn au livre son intitul. Les Empty Words - dnomination dont usent les linguistes pour dsigner ceux des mots de la langue chinoise qui ont, au fil des sicles, perdu leur signification - rassemblent non seulement des strates distinctes (quoique tuiles) de fragments de vocables saisis des degrs divers d'clatement, mais galement des reproductions, dissmines de page en page selon un (ds)ordre alatoire, de ces dessins dont Thoreau constellait de plus en plus frquemment son Journal au fur et mesure que les annes passaient (8). Dj, les Song Books de 1970 s'articulaient partiellement autour d'emprunts d'ordre iconographique (cartes de Concord, portraits de Thoreau) ; les Empty Words gnralisent le procd. Et paralllement, deux grandes partitions pour orchestre, Score pour 23 instruments (1974) et Renega pour 78 excutants (1976), ne proposent plus aux interprtes que des fac-simils de dessins tirs du Journal de Thoreau. Si l'on fait partir de l'automne 1967 l'exploration mthodique par le musicien des quatorze volumes de l'dition de 1906 dudit Journal, on constate qu'il n'aura pas fallu dix ans pour que le compositeur Cage s'assimile la quasi-intgralit des suggestions apparentes, ou de surface, que la "rvlation" due Wendell Berry lui apportait. On mesurera mieux la porte de cette assimilation en revenant l'exgse que Deleuze propose de la logique illogique du Stocisme. Il s'agit en fait de dsaronner les "significations hypostasies" dont se satisfait le langage idaliste,
236/514
en particulier chez Platon. A cet effet, nonce Deleuze, "chaque fois qu'on nous interrogera sur de tels signifis - "qu'est-ce que le Beau, le juste, etc., qu'est-ce que l'Homme ?" -, nous rpondrons en dsignant un corps, en montrant un objet mimable ou mme consommable, au besoin en donnant un coup de bton, le bton considr comme instrument de toute dsignation possible. Au "bipde sans plumes" comme signifi de l'homme selon Platon, Diogne le cynique rpond en lanant un coq plum. Et celui qui demande "'qu'est-ce que la philosophie ?", Diogne rpond en promenant un hareng au bout d'une ficelle : le poisson, c'est la bte la plus orale, qui pose le problme de la mutit, de la consommabilit, de la consonne dans l'lment mouill, le problme du langage. (...) Chaque fois qu'on nous interroge sur une signification, nous rpondons par une dsignation, une dmonstration pures. Et pour persuader le spectateur qu'il ne s'agit pas d'un simple "exemple" et que le problme de Platon est mal pos, on imitera ce qu'on dsigne, on le mimera, ou bien on le mangera, on cassera ce qu'on montre. (... ) D'autant plus vite et d'autant mieux qu'il n'y a pas, et ne doit pas y avoir, de ressemblance entre ce qu'on montre et ce qu'on nous demandait : seulement un rapport en dents de scie qui rcuse la fausse dualit platonicienne essence-exemple (9)." IV Mais en quoi les dessins du Journal de Thoreau peuvent-ils aider cette mutation du transcendantalisme qui est cens passer, selon les nologismes de Jean Wahl, de la "trans-ascendance" platonicienne ou plotinienne vers les Ides ou l'Un une "trans-descendance" vers la nature, prouve dans sa matrialit brute et nue, vers la materia prima ? Comment peuvent-ils contribuer au mouvement d'inversion vers une musique qui soit renvoye ce que Michel Haar dnomme le "chant de la Terre" (10), et qui se situe plus bas que terre ? "Que les significations, dit Deleuze, nous prcipitent dans de pures dsignations qui les remplacent et les destituent, c'est l'absurde comme sans-signification. Mais que les dsignations nous prcipitent leur tour dans le fond destructeur et digestif, c'est le non-sens des profondeurs comme sous-sens ou Untersinn ; alors quelle issue ? Il faut que, du mme mouvement par lequel le langage tombe de haut, puis s'enfonce, nous soyons ramens la surface, l o il n'y a plus rien dsigner ni mme signifier, mais o le sens pur est produit : produit dans son rapport essentiel avec un troisime lment, cette fois le non-sens de surface." (11) Les dessins de Thoreau ont prcisment pour fonction, dans le texte langagier ou musical (c'est tout un selon Cage), de nous ramener la surface en suivant la bande de Mbius - ou, si l'on prfre, le pli - sur quoi s'effectue la danse des vnements ou l'"mission de singularits prises dans leur lment alatoire" (12), ils assurent l'interface du "consommable" (la mastication des mots et leur ingestion sonore) et du "mimable" (la rmergence ou reddition
237/514
l'air libre). C'est pourquoi le pli, le pliage ou la pliure envahissent le champ de l'nonciation : le "temps zro" de Christian Wolff tel que le reprend Cage est un temps froiss ou chiffonn, un froissement ou un chiffonnement qui n'enferme que du vide. Il suffit, pour s'en rendre compte, d'ouvrir un livre ou une partition, un livre-partition comme Empty Words : selon l'expression de Morton Feldman qu'aime citer Cage, "tout son est un cho du Rien". L encore, Deleuze se rvle prcieux : "Renvoy la surface, le sage y dcouvre les objets-vnements, tous communiquant dans le vide qui constitue leur substance, Ain o ils se dessinent et se dveloppent sans jamais le remplir. L'vnement, c'est l'identit de la forme et du vide." (13) Et plus loin : "A travers les significations abolies et les dsignations perdues, le vide est le lieu du sens ou de l'vnement qui se composent avec son propre non-sens, l o n'a plus lieu que le lieu. (...) Ainsi peindre sans peindre, non-pense, tir qui devient non-tir, parler sans parler : non pas du tout l'ineffable en hauteur ou profondeur, mais cette frontire, cette surface o le langage devient possible, et, le devenant, n'inspire plus qu'une communication silencieuse immdiate, puisqu'il ne pourrait tre dit qu'en ressuscitant toutes les significations et dsignations mdiates abolies." (14) Le hasard cagien, c'est le coup de ds de Mallarm : alors, et alors seulement, quand les ds sont jets, s'accomplit le destin. Le Coup de Ds - cette partition - le donnait entendre, en mme temps qu' voir sur le papier, sur fond de blanc ou de vide : "Rien n'aura eu lieu que le lieu."
238/514
Notes 1. John Cage, Pour les Oiseaux, Entretiens avec Daniel Charles (Paris, Belfond, 1976), p. 188. 2. Cf. Leonard B. Meyer, Music, the Arts, and Ideas (Chicago, The University of Chicago Press, 1967), p. 134-316. 3. Cf. William Brooks, "About Cage About Thoreau", in Richard Fleming and William Duckworth (ds.), John Cage at Seventy-Five (Bucknell Review, Lewisburg, Pennsylvania, Bucknell University Press, 1989), p.63-73. 4. Cf. John Cage, A Year From Monday (Middletown, Connecticut, Wesleyan University Press, 1967). 5. Cf. John Cage, M, Middletown, Connecticut, Wesleyan University Press, 1972. Cf. aussi Empty Words (publi en 1978 chez le mme diteur). 6. Gilles Deleuze, Logique du sens (Paris, d. de Minuit, 1969), p. 18-19. 7. G. Deleuze, op. cit., p. 159. 8. Cf. l'article dj cit de William Brooks. 9. G. Deleuze, op. cit., p. 159-160. 10. Cf. Michel Haar, Le Chant de la Terre (Paris, L'Herne, 1987)-, et le huitime essai, "La joie tragique", de l'ouvrage du mme auteur, Nietzsche et la Mtaphysique (Paris, Gallimard, 1993), p. 221-273. 11. G. Deleuze, op. cit., p. 160-161. 12. G. Deleuze, op. cit., p. 161. 13. G. Deleuze, op. cit., ibid. 14. G. Deleuze, op. cit., p. 162. Sur toute cette problmatique, cf. l'ouvrage essentiel de Mireille Buydens, Sahara, L'esthtique de Gilles Deleuze, Paris, Vrin, 1990, passim. La question des "dconstructions" successives de Thoreau par John Cage a t aborde ds 1981 par Marjorie Perloff, The Poetics of Indeterminacy: Rimbaud to Cage, Princeton, New York, Princeton University Press, 1981 (cf. le chapitre VIII, "No More Margins:
239/514
John Cage, David Antin, and the Poetry of Performance", p. 288-339). Le lecteur francophone ne disposait, jusqu' une date rcente (1988), que de l'article de l'auteur de ces lignes, "La voix symbole du temps", paru dans la revue L'autre Scne (n10) en 1975, et repris dans mes Gloses sur John Cage (Paris, UGE, 1978), p. 217-236. Il peut se reporter aujourd'hui la vue d'ensemble propose par Gigliola Nocera, d'abord accessible en italien (Le Forme et la Storia, IV, 1-2, 1983, p. 83-115), puis traduite en franais par Marc Moser ("Henry David Thoreau et le notranscendantalisme de John Cage", Revue d'esthtique, numro spcial triple 13-14-15 consacr John Cage sous la direction de Daniel Charles, 1987-1988, p. 351-369). - Enfin, on trouvera quelques indications fort utiles dans l'article de Jerzy Kutnik, "John Cage: Literature as (is) Music", in Jadwiga Maszewska (d.), Crossing Borders: American Literature and Other Artistic Media (University of odz, Polish Scientific Publishers), 1992, p. 39-52 ; je remercie trs vivement M. Michel Granger, qui m'a communiqu ce texte.
240/514
241/514
M. Jean Wahl:
Je remercie M. Daniel Charles d'avoir bien voulu venir aujourd'hui. Il est musicologue, comme vous le savez. Et, d'autre part, c'est un homme trs occup. C'est pourquoi je lui suis reconnaissant d'avoir dtach ces quelques instants pour venir s'entretenir avec nous. Je lui donne la parole. L'Europe musicale d'aprs 1945, surtout partir de l're de la "srie gnralise", avait cru possible de plier la cration des principes extrmement stricts. Non que le compositeur ne ft libre de choisir et de poser ses propres rgles mais celles-ci visaient de toute faon resserrer la cohrence du compos. Quelle que ft la diversit des inspirations, celles-ci taient censes dboucher, aussi bien (sinon mieux) que par le pass, sur des difices musicaux dfinitifs. Le culte du hasard a, chez bien des musiciens, remplac rcemment celui du systme. Peut-tre s'tait-on avis du durcissement intervenu dans les rapports de l'auteur, de l'uvre et de l'auditeur ; toujours est-il que les sriels euxmmes ont cru devoir rintroduire, dans l'uvre dite "ouverte", les germes d'incertitude propres laisser - l'excutant du moins - quelque espace de prsence. On attribue gnralement l'amricain John Cage une lourde responsabilit dans ce revirement. Car rien de ce qu'il propose - et de ce qu'il a prsent aux Cours internationaux de Darmstadt lors de sa tourne "historique" de 1958 - ne ressemble tout fait une uvre. Ce seraient plutt des bauches, voire des arrire-faix sonores, comme dans ses pices plusieurs claviers. Du bricolage, quand il "prpare" l'intrieur du piano ; et a fortiori lorsqu'il accompagne de dluges lectro-acoustiques les ballets de Merce Cunningham. On doit aussi John Cage la plupart des dfis rcents que la musique a opposs la "technologie sonore" officielle : il est l'inventeur, par exemple, de la "musique lectronique vivante" ; il a t le premier introduire, dans l'laboration des oeuvres, certains procds de hasard. Il a t l'initiateur du "thtre instrumental" et du happening. C'est enfin son imitation, que tant de compositeurs, aujourd'hui, osent redfinir la musique comme une fte : il n'est pas moins proche de la pop music que du pop art (1). Aussi est-il de bon ton de le dnoncer comme un "agitateur musical" (2) et de stigmatiser le sectarisme de ses pigones : au srieux, la volont - probe - de communiquer
242/514
M. Daniel Charles :
des musiciens besogneux, Cage et ses suiveurs n'opposentils pas l'insoutenable prtention de l'amateurisme ? Le petit monde musical se sent menac : une cantatrice aurait, parat-il, us d'une pole frire lors de son excution des Song Books, au Thtre de la Ville, en octobre 1970... On serait donc tent d'opposer terme terme un Cage un Boulez, par exemple (3) : la musique, aujourd'hui, aurait le choix entre le dvoiement et l'honorabilit. Notre point de vue sera diffrent : l'examen des thses principales de Cage prouve en effet que ce dernier n'a cure de se situer "musicalement" comme un compositeur soucieux de faire concurrence ses semblables ; et qu'on ne peut non plus le rduire un quelconque anti-systme, qui suppose toujours un systme quoi se rfrer. Ce qui caractrise Cage, ce n'est pas le choix d'un mouvement d'opposition, mais le souci d'un approfondissement de postulats. Son attitude est critique, elle consiste mettre en question l'usage de certains principes ; dans sa modestie et dans son ambition, elle se borne enquter sur la condition la plus gnrale de toute musique. Une telle enqute n'est pas simplement musicale : elle se dfinit comme philosophique. A la diffrence des philosophes, cependant, qui se satisfont d'crire des livres ou de prononcer des confrences, Cage ralise sa philosophie : il la met en musique. Qu'est-ce, pour le musicien classique, que le silence ? Ce qui entoure et ponctue une phrase : le vide par lequel on dtaille la succession des diffrentes sonorits d'une oeuvre. Et, plus gnralement, ce qui se situe avant et aprs l'uvre : un rien. Mais aussi, le blanc, l'espace entre les sonorits ce qui les are. Sauf dans le cas d'un bruit blanc, justement hypothse-limite aux termes de laquelle toutes les sonorits seraient entendues simultanment - nous n'coutons que des sons isols ; ou des groupements de sons ; ou des "bandes de frquences", dotes d'une certaine "paisseur". Bref, des bruits "colors". Baignant tout cela, le silence se glisse dans les interstices de toute polyphonie : au-dessus et au-dessous de ce qui est donn entendre, il est l'invisible invit de toute nonciation sonore. Ce qui caractrise cependant l'conomie de l'uvre traditionnelle, c'est bien l'oubli de ce silence. Elle l'utilise,
243/514
certes ; elle le met, tout instant, en jeu. Mais sans jamais l'organiser. Il a fallu attendre le XXe sicle pour voir un compositeur briller par son silence : Webern, semble-t-il, la veille d'un renoncement l'gard de l'acte mme de composer (4), a os traiter le silence comme un phnomne "positif" (5). Par le dmenti que les temps faibles infligent aux temps forts, il a dsarticul la rythmique "simpliste" d'un Schnberg. Le silence, chez lui, n'est pas seulement utilis des fins d'expression - encore que ce souci ne soit pas absent -, il est partie intgrante de la construction, un peu au sens o le vide fait partie de ces sculptures transparentes dont l'poque moderne est prodigue (6). Pourquoi ce silence, et pourquoi est-il d'origine, et non surajout ? Pour aider la clart, l'vidence sonore. Celle-ci tait donc menace ? Oui chez un Schnberg, qui s'intressait aux questions de hauteur et non aux problmes de dure ; qui avait pouss la mticulosit jusqu' "srialiser" les hauteurs, sans s'appliquer examiner les incidences de cette "srialisation" sur le plan des rythmes. D'o, chez le pre de la dodcaphonie, un singulier archasme dans le choix des formes : la premire pice " douze sons" est une Valse ; il a multipli les Rondes et autres Gigues. C'est que le traitement du temps ne suit pas la complexification du traitement des hauteurs. L'emploi du silence, chez un Webern, viserait en somme remdier cette soi-disant faute de style : homogniser l'uvre. Selon l'analyse que Cage fait de Webern (7) l'usage du silence dborde pourtant, chez ce dernier, le seul souci de la mthode. Car Webern a bien marqu que le silence partenaire invisible et ncessaire du son (8) ne pouvait tre considr comme un phnomne rsiduel ou ngatif : mais cela implique que son emploi ne soit pas seulement fonction de la mthode de srialisation que l'on a applique aux hauteurs, et que l'on pourrait tre tent de transfrer, plus ou moins mcaniquement, la rgion des dures (9). En appeler au silence la faon dont on traite les hauteurs, ce serait supposer une homognit entre hauteurs et dures - comme si l'on multipliait "des oranges avec des machines crire" (10). Cage n'accepte pas le postulat de l'identit des paramtres : des hauteurs aux dures la consquence n'est pas ncessairement bonne. Il faut donc s'interroger sur le bien-fond de toute organisation extrapole d'un domaine
244/514
sur l'autre : la clart et l'vidence du son ne seront obtenues que si l'on peut faire fond sur le silence, c'est--dire faire du silence un fond, distinct du son mais ne lui faisant pas obstacle ; le mettant en relief sans empiter sur lui. Cette situation ne peut tre atteinte que si l'on construit l'uvre sur ce qui est commun au son et au silence, savoir la dure. Webern, en somme, conduit briser avec le primat des hauteurs, qui a rgi la musique occidentale comme telle, en ce qu'il laisse pressentir qu'une construction fonde sur l'articulation des dures prvient l'oubli du silence. Et la logique mme de l'uvre traditionnelle s'claire, si l'on reconnat qu'elle postule inconsciemment la contrarit entre son et silence au sein du matriau : en explicitant cette contrarit et en en tenant compte au niveau de la structure c'est--dire de l'organisation des lments dans le tout (11) on permettra aux sons d'tre enfin entendus pour ce qu'ils sont, hors de toute convention superftatoire ; ils seront situs clairement la place qui est, et a toujours t la leur, dans l'difice. On ne s'tonnera donc pas de voir une uvre aussi vaste que les Sonates et Interludes pour piano prpar, de John Cage (12), reposer sur des rapports extrmement prcis d'intervalles de temps. Ceux-ci obissent, pour treize des seize Sonates, un schme AABB, au sein duquel se rpartissent (mais sans que cette distribution ait de rapport avec le schme) sons et silences. Relgu au rang de mesure d'ensemble, ce schme est destin rester inentendu ; il n'en rgit pas moins, et de faon rigoureuse, la configuration particulire de chaque Sonate. Comme une srie, il dessine de proche en proche la limite, le contour de la partition entire - et ce avec une exactitude laquelle n'atteignait gure le jeu des "formes" traditionnelles, voues au flou et l'approximatif dans la mesure o elles ne se fondaient pas sur des rapports de temps. Cependant, le dtail des autres dimensions demeure libre: musique du cur, les Sonates rcusent, dans leur souplesse rythmique par exemple, l'assujettissement quelque mtrique que ce soit ; et les diffrentes "prparations" du piano ont t dcides, selon l'auteur, "comme on choisit des coquillages en se promenant le long d'une plage"; elles dmentent l'allgeance une quelconque harmonie comme un quelconque solfge. L'uvre cisle le temps ; mais tout imprialisme de la structure est exorcis en restant confin dans le sous245/514
entendu. Cela permet une coute d'un nouveau genre, presque "orientale" ; car la construction ne prescrit rien ; et du fait qu'elle donne seulement entendre, elle laisse l'auditeur une responsabilit active dans le cadrage de ses perceptions. Seulement, si l'on s'en tenait aux Sonates, Cage ne serait rien de plus qu'un "compositeur" au sens canonique. Diffrent, certes, des sriels, et leur apportant le dmenti ; mais justement, sur le mme plan qu'eux. Comme eux, ne fait-il pas appel un principe de construction tranger ce qui est cout, et qui gouverne cependant le dtail des phnomnes ? Il ne sert rien de changer le sens du mot "structure" : dsigner l'ordonnancement temporel des parties, ce vocable ne gagne aucune plnitude supplmentaire. Plus gnralement, faire de l'opposition du son et du silence la clef du matriau, n'est-ce pas maintenir l'exigence, propre la tradition, de l'uvre comme "intgration organique des opposs" ? On insiste, certes, sur le temps ; on ne le fait pas entendre, on l'abandonne un schmatisme en lui-rnme hors temps. Ds lors que l'oeuvre, en tant qu'"intgration des opposs", s'aimante vers sa clture d'objet temporel fini - comportant dbut, milieu et fin - elle est justiciable, au regard de l'auteur du moins, d'un certain savoir antrieur ses excutions ; bref, d'une tlologie, car ce savoir ne peut manquer de se subordonner un faire adquat. En somme, l'uvre - et n'importe laquelle des partitions du jeune Cage arrte le temps, en droit sinon en fait. C'est qu'elle est, par le schmatisme auquel elle se plie, comme exile d'elle-mme. Et il est dcisif que ce schmatisme soit silencieux : l'existence, la prsence du silence, est le refuge mme de l'"essence" de l'uvre le lieu de son alination. Mais n'y a-t-il pas l un postulat fondamental, et propre toute musique ? L'uvre ne se dtache-t-elle pas sur fond de silence en suscitant en quelque sorte ce silence dans lequel elle se perd ? L'artiste, selon le mot de Lvinas, "lche la proie pour l'ombre"(13). Cage choisit la clart. On peut dater ce revirement de Cage l'gard du silence, et de la musique en gnral. La visite dans une chambre anchode, en 1951, en a fourni la confirmation, sinon l'occasion (14). Mme quand le silence techniquement le plus parfait peut tre obtenu, dit Cage, je perois au moins
246/514
deux sortes de sonorits dont je ne suis pas matre : mon sang circule, mon systme nerveux fonctionne. J'avoue, par mon corps, que le silence absolu n'existe pas. Constatation qui rend inutile l'ide de la "lutte" entre son et silence. A l'instant o je crois atteindre celui-ci en ayant triomph de celui-l, c'est l'inverse qui se produit, et je retombe dans la rgion que j'imaginais avoir quitte. Le plus sage ne serait-il pas de se conformer au rel - et d'avouer que son et silence sont le Mme ? Concdons une telle identit - et acceptons l'vidence d'une ralit "intentionnelle" du silence. Ne faut-il pas admettre immdiatement que ce dernier est lui-mme plein de bruits, qu'il est gros de toute la rumeur du monde ? Seulement, on ne voit pas qu'il y ait plus de sens prtendre exclure cette rumeur de la perception de l'uvre, qu' vouloir limiter le champ de celle-ci comme le faisaient les musicologues de la marine voiles - au seul domaine des sons "musicaux". Le silence constituait une barrire contre les sonorits contextuelles : il les masquait, et permettait l'oeuvre de s'affirmer, de devenir un objet. Cet isolement arrtait le temps - ou au moins le transfigurait : du temps banal de la quotidiennet, on passait au temps "musical" (15), lui-mme pens comme un "ternel prsent". Et l'inverse, cette objectivation de l'uvre dissimulait le silence ; elle le faisait oublier (16). Rappeler ce silence, comme le font au XXe sicle un Satie ou un Webern, c'est dsigner l'vidence l'engendrement de l'objet-oeuvre par le sujet, lui-mme occult dans ce silence "intentionnel" vou l'oubli. Rduire ce silence, montrer qu'il n'est "rien", qu'il laisse transparatre les bruits, c'est restituer l'uvre l'environnement, le temps "musical" au temps "banal" - et, surtout, faire s'effondrer la relation sujet-objet en tant qu'elle fige l'impression esthtique et la paralyse. Le silence n'est pas un donn on ne peut le supposer sur le mode d'une indfectible prsence, "protgeant" l'uvre contre les atteintes du monde, contre le "tremblement du temps". En lui ne peut se rfugier aucune "structure", en quelque sens qu'on prenne ce terme. Cela signifie aussi que le silence est couter : il convient de mettre en doute le bien-fond de l'exclusion, par les compositeurs, des bruits "indsirables" ; mais il importe plus encore de s'interroger, par l, sur le statut de l'uvre comme objet fini. Cette finitude apparat en effet comme
247/514
une auto-mutilation du sujet, apparemment dsireux de mater son objet, et qui s'extnue "vider" le silence des bruits adventices : du fait que l'objet ne cesse pour autant d'tre inextricablement li ce qui n'est pas lui, le savoir qui concerne l'objet se rvle tre un vouloir du sujet ; mais un vouloir qui ne s'accomplit jamais intgralement, c'est--dire un vouloir nihiliste. D'objet qu'elle tait, l'uvre va donc devenir, chez Cage, un processus. Et ce processus, Cage l'appelle "exprimental", au sens non pas d'une composition en vue de laquelle des "expriences" seraient effectuer - en studio ou ailleurs - mais bien d'un ensemble de gestes accomplis selon l'exigence d'un non-savoir : hors de toute tlologie comme de tout scientisme, hors de toutes les archai auxquelles on assujettit les sons en leur imposant le silence. Pour celui qui a su abdiquer son vouloir et se dpouiller de son activisme, "il ne peut plus tre question de faire", dit Cage, "au sens de configurer des structures intelligibles". Ds lors, "le mot exprimental peut convenir, pourvu qu'on le comprenne comme dsignant non pas un acte destin tre jug en termes de succs ou d'chec, mais simplement un acte dont l'issue est inconnue" (17). Un faire qui est un non-agir, un savoir qui est une ignorance par rapport au savoir-faire des compositeurs traditionnels, le non-savoir-faire de Cage se comporte comme si l'uvre - largie dsormais tout son contexte, et donc irrductible ce que l'on codifiait jusqu'ici sous ce nom - avait "dj subi l'action" comme si elle tait un opus operatum et non pas un opus operans (18). uvrer reviendrait donc "puiser l'eau de la source" (19). Et le participe pass de l'opus operatum n'puise pas cette source : le mode qu'a celle-ci de subir l'action consiste ne cesser de survenir. Le crateur a pour tche de "faire" que les sons soient ; tout moment, leur prsence est pourtant dj en train de se dispenser. L'oeuvre convoque en ceci le temps qu'elle surgit (prsent) comme un imprvisible (futur) qui est comme ayant dj t (pass) ; on dira - toujours en termes heideggeriens - que par elle les trois extases du temps se rassemblent en une mme quitemporalit (20). Et si l'on garde cette caractristique l'esprit, on cessera d'tre obnubil par la diffrence entre art et vie, entre art et nature, entre sujet et objet : selon l'affirmation de Cage, on verra s'estomper les "plis de la pense dualiste"(21).
248/514
Que, chez Cage, le sujet se trouve rcus - en tant que Moi suspendu sa propre volont -, qu'il s'agisse de viser quelque chose comme ce "champ transcendantal sans sujet" dont parlait Hyppolite propos de Husserl - comme si, par l, s'entrouvrait une fentre sur l'il y a d'o "je" suis absent -, voil qui doit tre rintgr, sans nul doute, dans une problmatique plus gnrale. Mais voil aussi qui ne vaudra que circonstanci : confirm dans et par les ralisations sonores appropries. On peut suivre dans la production de Cage les tapes de cette critique du dualisme d-subjectivation et dsobjectivation tout la fois -, et nous les voquerons brivement en ces termes 1) le compositeur se rduit n'tre plus qu'un simple auditeur ; 2) l'auditeur devient lui-mme interprte ; 3) l'interprte tend se dissoudre dans ce qui est interprt. 1) L'Imaginary Landscape No 4 illustre bien la premire proposition. Cette pice est crite - scrupuleusement, avec croches et soupirs - pour un ensemble de douze radios. Chaque poste est actionn par deux interprtes : l'un manipule le commutateur des frquences, l'autre celui des dures. Il y a donc dtermination de tous les gestes, et le chef d'orchestre est charg de faire respecter les impratifs qu'a fixs l'auteur. Mais en un autre sens, ce dernier n'a prjug de rien : la prcision s'exerce vide, car l'indtermination des programmes capter interdit que l'on obtienne deux fois le mme rsultat. Bien plus : un imprvu peut survenir, qui surprendra le crateur lui-mme. Ce fut le cas, nous dit-on, lors de la premire, qui eut lieu - pour des raisons de programmation aprs minuit, le 2 mai 1951, l'Universit Columbia : en raison de l'heure tardive, nulle chane de radio n'mettait plus, et la gestuelle des participants ne suscita que parasites... L'ensemble, ou presque, des compositions de Cage d'aprs 1958 peuvent tre qualifies d'"exprimentales" dans l'acception que nous avons indique. Elles trahissent, de la part de l'auteur, une extrme minutie d'criture et un soin scrupuleux dans la dtermination des gestes de l'interprte ; elles n'en placent pas moins le compositeur dans la situation d'un auditeur pour lequel chaque excution serait la premire.
249/514
C'est ce dont tmoigne le Concert for piano and orchestra, de 1958. Cette oeuvre, explique Cage, "ne comporte pas de partition d'ensemble (pour le chef d'orchestre), mais chaque partie est crite dans le dtail ; y sont donnes la fois des directives spcifiques et des liberts spcifiques - et cela chaque excutant, y inclus le chef... Par ses gestes, le chef reprsente un chronomtre vitesse variable". Par rapport l'Imaginary Landscape, le chef est neutralis : priv de partition, il n'est plus le dpositaire de la vue d'ensemble sur ce qui advient ; simple comparse, il n'indique plus le temps - si ce n'est pour le brouiller. "Quand on se sert d'une vraie montre, il est possible de prvoir le temps", dit Cage, "en raison de la progression constante, de seconde en seconde, de la deuxime aiguille. Quand au contraire un chef d'orchestre... reprsente, par ses gestes, une montre qui ne bouge pas selon un mcanisme mais de faon variable, alors il n'est pas possible de prvoir le temps."(22) Cette insistance sur le caractre indisponible du temps se retrouve dans l'conomie gnrale de l'uvre, aussi bien que dans le plus petit dtail. "La partie du pianiste est un "livre" contenant 84 sortes distinctes de composition ; quelquesunes sont comme les varits d'une mme espce - d'autres sont tout fait originales. Le pianiste est libre de jouer n'importe quel lment de son choix, en entier ou en partie et selon n'importe quelle succession. L'accompagnement orchestral peut comprendre n'importe quel nombre d'excutants, jouant de beaucoup ou de peu d'instruments, et une excution peut voir s'augmenter ou se rduire sa longueur. Bien sr, je tiens cette oeuvre comme tant in progress, et n'envisage nullement de la considrer comme jamais termine mme si je trouve que chaque excution est dfinitive". Effectivement, la minutie de l'criture vise l'vanouissement de la spcificit du designatum : le pianiste peut lire certains graphiques. de gauche droite ; d'autres, aussi bien de droite gauche, ou en cercle. D'autres encore - pour la premire fois, sans doute, dans la musique occidentale font entrer la succession d'occurrence de chaque vnement sonore dans le champ de ce dont l'interprte est le seul dcider. La contrainte d'ordre structural qu'imposait jadis la partition, et qui, mme sousentendue (comme on l'a vu pour les Sonates), figeait le temps, cette contrainte est donc leve ; et l'auteur prvoit la
250/514
possibilit d'une non-excution de tout ou partie de l'uvre, comme celle de l'excution simultane de plusieurs autres uvres (l'Aria, le Solo for Voice N2, Rozart Mix, Song Books, etc.) : libre de toute mesure du temps et de tout silence intentionnel, l'oeuvre marque bien le souci d'une polyphonie dsenclave. "Mon intention", ajoute Cage, "tait de rassembler dans cette pice des diffrences extrmes, comme on en trouve rassembles dans le monde naturel, par exemple dans une fort, ou bien dans la rue d'une ville". Et pour y parvenir, le plus simple n'est-il pas de sparer les excutants, de les situer en quelque sorte dans l'environnement lui-mme ? Ainsi, les sonorits se rencontreront, elles interpntreront, mais sans se faire obstruction sans qu'une hirarchie vienne les dtourner d'tre elles-mmes ; de faon que chacune, l'inverse, rejoigne sans mdiation son propre centre (23). "La fusion du son dans l'harmonie", affirme Cage, "n'est pas ici un objectif. Pour obtenir une clart tant visible qu'audible, les excutants sont spars dans l'espace, aussi loin que le permet une salle de concert". L'vidence sonore commande ainsi la dsinsertion spatiale, tout comme elle avait suscit l'clatement de la mesure du temps. Mais cette indtermination quant l'excution, en vertu de laquelle le crateur s'efface jusqu' se convertir en un simple auditeur, ne peut tre atteinte que par la plus extrme dtermination dans la composition. Loin que l'auteur abdique son intelligence et sa logique compositionnelles, ces dernires s'exercent dans leur plus grande rigueur. On peut mme considrer que le compositeur est libr autant que l'interprte : son imagination (graphique ou non) ne connat plus de bornes, puisqu'elle cesse d'avoir se mesurer sans relche ce qui n'est pas elle. Cage dissocie donc les trois actes de composer, d'excuter et d'couter mais pour que chacun d'eux s'panouisse : il n'y aura pas plus de rapport entre eux qu'entre les sons, mais chacun comme chaque son deviendra son propre centre. En ce sens, la libert du compositeur est la fois l'effet et la condition de la libert de l'auditeur. 2) Qu'en est-il prcisment de ce dernier ? Sa libration signifie l'accs une spontanit indite : au lieu de rester mur dans sa passivit, il peut rendre active sa propre audition.
251/514
On en prendra pour tmoignage les uvres silencieuses de Cage. La premire, intitule 4'33" en application des tirages au sort ayant dtermin sa dure, est sous-titre tacet, any instrument or combination of instruments ; elle date de 1952. La partition, dment dite chez Peters (24), prescrit que soient signales, par le ou les excutants, les limites structurales (30", 2'23", 1'40") des trois "mouvements". Gestes prcis, mais strictement thtraux : ils n'ajouteront aucun son aux bruits de l'ambiance. Que reste-t-il l'auditeur ? A couter le silence. A protester, s'il juge celuici (et donc ce qu'il contient) extra-musical ; ce qui le fera collaborer, justement, l'uvre. Mais il lui est loisible, sous la rserve des limitations structurales du temps, signales par le titre et exhibes par les actions de l'interprte, de considrer galement la somme des silences de l'uvre et des bruits d'ambiance comme une configuration artistique d'un nouveau genre, variable et extensible au moins dans l'espace. Cela touche l'art infrentiel (25) : distinct de l'art "conceptuel", ce dernier engage l'auditeur se recueillir sur ce qu'il entend. Mais rien n'oblige inflchir ce recueillement vers une contemplation : c'est bien plutt d'un rassemblement actif qu'il s'agit, de l'affinement dynamique d'une coute que chaque instant remet en cause. On scrute, on sonde le silence : celui-ci - comme la toile dont parlait Rauschenberg (26) n'est jamais vide. Cette plnitude est celle du message lui-mme ; encore faut-il l'interprter ainsi. On ne se dispense pas du choix. La seconde partition silencieuse de Cage porte le titre de 0'00". La rfrence au temps zro laisse du ct de l'excutant le champ libre "toute action discipline" ; surtout, elle indique l'ultime vanouissement de la structure comme mesure du temps. Elle invite donc l'auditeur interprter le temps comme absence, et non pas seulement comme prsence ; elle renvoie l'inconstance de ce qui ne se laisse entendre que dans un perptuel drobement. L'uvre peut ne durer qu'un instant ; mais ce dernier n'a pas de contours prcis, il est susceptible d'englober des dimensions "inexistantes" comme le pass et l'avenir, et rpond en cela la dfinition de ce que Stockhausen appelle un moment (27). Rhabilitation, chez l'auditeur-interprte, de la mmoire : plus qu'une coute, l'acte d'interprter est une entente ; et par l une pense, et une pense musante,
252/514
une musique en un sens tout fait originel (28). Cette musique pr-objective en appelle, chez le sujet, une pr-comprhension ; une "impression" et non une perception. Elle peut donc tre dite aussi bien prsubjective (29). 3) Dans certaines oeuvres rcentes de Cage, l'interprte est priv du garde-fou - texte ou prtexte - que reprsentait toujours; pour lui la partition. Ainsi, le cahier dit pour Rozart Mix (30) contient exclusivement des photocopies de lettres changes en 1965 entre l'auteur et son commanditaire, le compositeur Alvin Lucier. Les indications. de "contenus" sont vagues : on enregistrera librement 88 boucles magntiques au moins, faire dfiler sur douze magntophones. Fait surprenant, l'interprte n'a mme plus, semble-t-il, la latitude de choix que le Concert for piano accordait au pianiste. Ce dernier, l'instant o il allait frapper un cluster, se doutait de l'effet probable de son geste. Or, on trouve bien ici autant de, boucles que de touches sur un piano ; et autant de magntophones que de demi-tons l'octave. Mais ces boucles, strictement anonymes, n'autorisent pas que l'on anticipe, ft-ce dans l'immdiat, sur le rsultat sonore. Soit ; mais n'tait-ce pas le cas, dj, pour l'Imaginary Landscape aux douze radios ? Mais cette uvre comportait une partition, laquelle assignait un rle chacun : l'issue des interventions pouvait demeurer indtermine, chaque excutant n'en tait pas moins le servant, point nomm, d'un planning soigneusement dtaill. Cette distribution manque dans Rozart Mix : les interprtes sont bien plutt dmobiliss ; au concert, ils se contenteront de veiller la "maintenance" des boucles. La rupture d'une bande entranera sa rparation, sa mise de ct, et son remplacement, sur l'appareil concern, par une autre prise au hasard. Ainsi, tout est laiss des circonstances extrieures : l'uvre s'interprte d'elle-mme ; et l'on ne retombe pas pour autant dans l'ornire d'une musique lectronique non-vivante, puisque les excutants participent activement ce qui advient. Leur mission apparat alors la fois humble et immense. Elle consiste sauvegarder les sons qui surgissent ; ou mieux : le fait mme qu'ils puissent surgir. C'est l'"identification avec le matriau", car une telle sauvegarde, comme le dit Cage, "voit directement les choses comme
253/514
elles sont : englobes de faon impermanente dans un jeu infini d'interpntrations"(31). Par cette sauvegarde, le son devient lui-mme son propre centre : il ne peut plus tre repris dans "une srie de degrs discrets", c'est--dire oubli au profit de la seule considration des rapports qu'il entretient avec les autres sons, ou avec l'uvre dans sa totalit. Il rayonne, il rsonne, "comme une transmission dans toutes les directions partir du centre du champ". Il est "inextricablement synchrone avec tous les autres, sons et non-sons ; ces derniers, reus autrement que par l'oreille, oprent de la mme manire que les sons" (32). Impossible, donc, de tabler coup sr et l'avance sur des relations de type causal, d'un son un autre, d'un interprte un son, d'un interprte un autre. Les archai ne dominent plus les sons, ne les investissent plus : on peut tenir aussi bien qu'il y a une infinit de causes et d'effets, et que privilgier, ici ou l, telle relation plutt que telle autre serait arbitraire. Ce serait convier les sonorits se faire obstacle ; au lieu que le jeu dont parle Cage comporte, on l'a vu, les deux, interpntration et non-obstruction ; au lieu que la fte laquelle il songe comme l'archtype des Events, Configurations et Musicircuses (33) renvoie une anarchie pratique, c'est--dire qui "ne contient pas la police" (34). Nous nous sommes loigns, certes, du plaisir musical traditionnel. Et cet loignement interdit que l'on adresse Cage des objections de nature "musicale" : sa dmarche fait prcisment clater le cadre mme dans lequel ces objections pourraient garder un sens. Ne vaudraient, contre Cage, que des observations ayant trait, par exemple, au manque de radicalit de son entreprise. N'est-ce pas ce qu'il constate lui-mme, lorsqu'il avoue ne trouver dans l'univers musical d'autrefois que "jeu d'enfant"(35) ? Les prcisions qu'il ajoute valent d'tre notes : "La raison pour laquelle je m'intresse de moins en moins la musique n'est pas seulement que je trouve esthtiquement plus appropri d'employer les sons et bruits de l'environnement, au lieu des sons produits par les cultures musicales de l'univers, mais que, lorsqu'on descend au fond des choses, un compositeur est simplement celui qui dit aux autres ce qu'il y a lieu de faire. Je pense que c'est une manire rbarbative d'obtenir que les choses se fassent". Retenons d'abord que la potique de Cage, contrairement ce que l'on affirme en gnral, ne prtend aucun
254/514
dogmatisme. Cage ne saurait faire lui-mme obstruction quelque compositeur, quelque tendance que ce soit ! Sa dmarche, en ce sens, ne tranche pas plus sur les esthtiques classiques qu'elle ne les perptue. Elle introduit plutt une dimension nouvelle : celle d'un retour l'origine. Et ce n'est qu'indirectement qu'elle peut concerner les esthtiques en question : en ce qu'elle oblige s'interroger sur le dchiffrement exclusivement subjectiviste auquel semblaient voues les musiques prcdentes. Nous prenions celles-ci comme "une ralit saisir", quand c'est la "dimension ontologique" qu'ouvre l'art comme tel qu'elles introduisaient "l o le commerce avec la ralit est un rythme"(36). Parler d'autre part d'un renoncement au subjectivisme, est-ce rcuser le soi ? Un texte, au moins, est capital cet gard : celui dans lequel il est affirm que le passage d'un monde dualiste (o les sons "diffrent" des silences) un univers non-dualiste (au "multivers" o ces silences se remplissent nouveau de sons) quivaut la substitution d'une situation "subjective" la situation "objective" de dpart. Il reste que le "sujet" dont il s'agit dsormais n'est plus un ego. En quel sens faut-il le prendre ? Comment, sur l'anonymat de l'Il y a sonore, s'enlevant sur cet Il y a, l'avnement d'un sujet se laissera-t-il encore cerner ? Cage l'a dcrit propos de Feldman : le sujet s'atteste par sa possibilit de sommeil, et de sommeil profond. Dans l'insomnie gnrale - dans le remue-mnage de l'Il y a - le compositeur non-violent ("tendre", dit Cage) est celui qui dort. L'observation est curieusement proche de la dfinition que Levinas donne du sommeil : "Une participation la vie par la non-participation, par le fait lmentaire de reposer" (37). Mais tout ne se passe-t-il pas alors comme si elle tait rversible, cette dshumanisation apparente de la musique telle que nous l'avons voque (du compositeur l'auditeur et de celui-ci l'interprte - ce dernier s'effaant "dans" les sons) ? Les sons, finalement, "redeviendraient" le compositeur: ils s'ordonneraient - au sein du chaos ! - en un style. Est-il besoin, ce propos, de supposer "un vnement mystrieux, tel que la pense n'y ft pas distincte des choses" (38) ? En tout cas, on ne peut pas ignorer, chez un Feldman ou un Cage, la qualit de "rve veill" qui est proprement la leur (39). Les Variations IV de Cage contiennent plus d'incohrence et d'an-archie que tout ce
255/514
qui nous - et les - entoure ; et cela, l'instant prcis o elles investissent l'environnement. Saveur de leur dferlement : il y a bien ici un style - inimitable (40). Que signifie ce style ? Que la personne de Cage est irremplaable, qu'en un sens son unicit nous touche plus que son unit ? Certes. Mais aussi, et dans le mme mouvement, que la musique peut chapper en remontant en de d'elle-mme l'ego et son gosme. Cage, qui l'on faisait couter son enregistrement de Cartridge Music sans qu'il l'et reconnu, et sans qu'il se rendt compte qu'il s'agissait de l'une de ses oeuvres, le jugea admirable. Simplement, les sons y taient en libert : on ne leur avait pas dit ce qu'il fallait faire. C'est qu'il y a une raison morale rejeter l'ide que l'art ne se dfinit jamais que par des uvres en bonne et due forme. Et c'est sur ce plan qu'apparait le mieux l'extraordinaire distance de Cage l'gard des principes de l'art classique : cette distance est comme le ngatif d'une gnrosit. Cage a dit sa rsolution de tourner vers autrui ce qu'il avait d'abord paru tourner vers soi. Et il ajoute qu'il n'y a l aucun inflchissement de sa dmarche (41) La musique doit tre assume comme une action temporelle, et la limite comme toute action temporelle, quelle qu'elle soit. Mais l'irresponsabilit qui en dcoule n'est pas trangre la plus haute responsabilit. C'est qu'il y a lieu d'interprter l'an-archie comme illumine par la passivit impartageable de la com-passion : elle a pris sur elle la misre - unique de la com-misration. Et celles-ci, compassion et com-misration, ne s'adressent pas moins autrui qu' ce qui est.
256/514
Notes: 1. Sur ces derniers aspects, cf. le chapitre 12, consacr John Cage, du livre de Franck Jotterand, Le Nouveau Thtre amricain, Paris, Le Seuil, 1970, p.70-98. L'expression est de Jacques Lonchampt. Le procd est - significativement - le mme, qu'on se veuille cet gard boulezien orthodoxe, comme Gilbert Amy (cf. Dominique Jameux, "Entretien avec Gilbert Amy", in Musique en jeu, n3, 1971, p.75 sq.), ou que l'on tienne renvoyer dos dos Cage et Boulez, comme le fait Pierre Schaeffer (cf. D. Charles, "Sur l'objet musical", in Revue d'Esthlique, n2-3, 1967, p.305-306). Selon, du moins, l'interprtation d'Adorno. Cf. Boulez, Relevs d'apprenti, Paris, Le Seuil, 1966, p.274. L'analogie a t dveloppe par Cage propos de Lippold. Dans la confrence Defense of Satie, prononce au Black Mountain College, en 1948 ; cf. Richard Kostelanetz, John Cage, New York, Praeger, 1970, p.82. Cf. John Cage, Silence, trad. Fong, Paris, Denol, 1970, p.31, note 2. Comme l'a fait Boulez dans la premire des Structures pour deux pianos. L'expression est d'Adorno, Musique et technique aujourd'hui, trad. liane Bloch, in Arguments, n19, 1960, p. 53. Cf. John Cage, op. cit., ibid. Leur dure est d'environ 70 minutes. "La ralit et son ombre", in Les Temps modernes, n38, nov. 1948, p.786. (Repris dans Les Imprvus de l'histoire, Montpellier, Fata Morgana, 1994, p.123-148).
257/514
2. 3.
4. 5. 6. 7.
14.
Cage y revient plusieurs reprises. Cf. Silence, dition originale, Middletown, Connecticut, Wesleyan University Press, 1961, p.13. Processus jadis admirablement dcrit par Gisle Brelet (Le Temps musical, Paris, P.U.F., 1948). Mme constatation chez Daniel Buren, propos du musegalerie ("Repres", in VH 101, n5, 1971, p. 37). Cf. Silence, d. orig., p.13. Jean Grenier, propos de Jean Paulhan, Le Monde, 15 nov. 1967 ; repris in Jean Paulhan, uvres, vol. V, Paris, Cercle du Livre prcieux, 1970, p.264. Cf. Heidegger, Chemins qui ne mnent nulle part, trad. Brokmeier, N. R. F., 1962, p.306 (note correspondant la page 59). Cf. Heidegger, "Temps et Etre", trad. Fdier, in L'Endurance de la Pense, Paris, Plon, 1968, p.45, 47, 49. L'expression est de John Cage ; cf. Silence, op. cit., p. 14. Cage, op. cit., p.40. Cage, op. cit., p.46. Et qui ne consiste qu'en un texte explicitant les instructions de jeu. Cf. Kostelanetz, op. cit., p.105-109. Cit dans Silence, trad. fr., p.70. Selon une suggestion de Heinz-Klaus Metzger. Cf. F. J. Smith, "Vers une phnomnologie du son", trad. fr. E. Br, in Revue de Mtaphysique et de Morale, t. 73, n3 (juillet-septembre 1968).
19.
258/514
29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41.
Cf. Gilbert Simondon, Du Mode d'existence des objets techniques, Paris, Aubier, 1958, p.192. uvre joue Paris (S.M.I.P., Journes Cage d'octobre 1968). John Cage, Silence, d. orig., p.15. Cage, op. cit., p.14. Cf. l'ouvrage cit de Jotterand. Cf. "John Cage converse", in Identits, n13-14, Nice, 1966. Prface de A Year From Monday, Middletown, Conn., Wesleyan University Press, 1967, p. IX-X. Lvinas, loc. cit., p.777. Lvinas, De l'Existence l'existant, Paris, Fontaine, 1947, p.118-119. J. Paulhan, "L'art Informel", in N. N. R. F., n101, mai 1961, p.805. Lvinas, "La ralit et son ombre", loc. cit., p.775. Cf. Kostelanetz, op. cit., p.196. A Year From Monday, op. cit., ibid.
259/514
Discussion: M. Jean Wahl: Il y avait quelque chose de fascinant dans cette confrence, dont je vous remercie. Naturellement, on pourrait peut-tre vous demander des claircissements sur l'absolue indtermination de la musique, mais votre pense est dialectique tel point que l'absolue indtermination peut se retrouver peut-tre sous forme d'absolue dtermination. Cela dpend. Il est maintenant difficile de parler, il tait plus facile de vous entendre... Je commencerai par fliciter M. Charles de ce passionnant expos ; je l'ai dj entendu parler la fois musique et philosophie et j'en ai gard un trs bon souvenir. Je me pose des questions dont quelques-unes auront peut-tre un aspect plus technique que mtaphysique. Mon impression sur la musique de Cage, c'est qu'elle se place, avec une extrme prcision, dans un mouvement dont il sera probablement possible dans une cinquantaine ou une centaine d'annes, de saisir la continuit. Cela pose le problme de la libration par rapport la musique dont Beethoven reste la bte noire. Eh bien, le fait essentiel, si on prend les choses en dure depuis les origines de la musique jusqu' nos jours, c'est que la musique, dans ses origines, a eu longtemps des formes essentiellement mathmatiques ; les mathmatiques taient, pour ainsi dire, l'armature secte de la musique. Cela a dur, travers l'Antiquit et le Moyen Age, peu prs jusqu' la fameuse phrase de Leibniz sur la musique comme exercice arithmtique de quelqu'un qui ne sait pas qu'il compare des nombres, et cela s'est bris sensiblement avec des gens comme Huygens, ou un peu plus tard avec Sauveur, et cela dure jusqu' Bouasse et Jean Becquerel en liaison troite avec la pratique de la musique. Les Traits d'Harmonie tels que ceux qu'on crivait encore au dbut de ce sicle, taient troitement fonds sur l'harmonie de rsonance. Qu'est-ce qui s'est pass ? En quoi a consist la libration techniquement ? En ceci que la musique est revenue au mathmatisme, elle s'est libre peu peu de l'emprise de la nature sous la forme de phnomnes physiques. Libration qui n'a pas t du tout l'effet d'une sorte d'anarchisme voulu,
260/514
de rvolte contre les formes, mais qui tait fonde sur des ncessits intrieures troitement lies la force des choses. D'abord, la premire chose qui a rompu cette emprise des formes physiques, c'est quand on a largi le domaine musical aux musiques exotiques et qu'on s'est aperu alors que l'harmonie, qui tait encore une sorte de loi de la nature pour les penseurs de ce moment, ne s'appliquait pas des musiques de ce genre. Ainsi Bouasse a crit qu'il ne viendrait l'ide de personne de prendre le son des cymbales ou celui des cloches ou celui du tambour pour base d'un systme musical. Eh bien, cela ne viendrait l'ide d'aucun Occidental, mais nous savons que les musiques africaines sont fondes sur des rythmes de ce genre et quant au son des cloches, il y a puisque l'on parlait de musiciens-thoriciens librateurs anglo-saxons Henry Cowell, qui, avec ses Tone Clusters, s'est, en somme, inspir du son des cloches. Alors, cette rapparition des mathmatiques se prsente par quel phnomne ? Premirement, par l'emploi de notations qui sont mathmatiques dans leur fond, notamment celles qui s'appuient sur des formules gomtriques traductibles ensuite en sonorits. Elles s'appliquent par l'intervention du calcul combinatoire, ce qui n'est pas absolument une nouveaut, si on admet que le petit opuscule du XVIIIe sicle : Instructions pour composer des valses l'aide de deux ds, nous vient de Mozart, ce qui est contest, mais ce qui est possible. Et puis par l'intervention, aprs le calcul combinatoire, du calcul des probabilits et par consquent du hasard. Alors, jusqu' quel point est-ce que cela cre une libration ? C'est cela justement le problme vous en avez beaucoup parl, peut-tre que dans votre expos crit cela paraissait plus frappant encore : j'ai eu l'impression que vous tes rest un peu en retrait de votre texte crit en faisant votre expos. Jusqu' quel point y a-t-il libration ? S'agit-il alors d'une disparition de la puissance des formes ? A propos de John Cage, permettez-moi de souligner quelque chose de tout rcent : le mois dernier, l'Institut d'Esthtique, mon sminaire, on discutait de John Cage et un des participants, Mlle Scriabine, qui est une fort bonne musicienne, a pos une question que j'ai trouve extrmement spirituelle propos du Concert pour piano et orchestre de John Cage. Elle a demand: est-il possible de jouer une musique qui ne soit pas le Concert pour piano et
261/514
orchestre de John Cage ? Eh bien, la question est tout fait pertinente, elle rpond prcisment la question de savoir jusqu' quel point l'indtermination va. Or, tout de mme, part deux remarques faites a posteriori sur les textes crits, ces textes apportent quand mme des structures, crent un style? vous avez vous-mme employ ce terme. Alors, cet anarchique n'est pas amorphe ? Etes-vous d'accord sur ce point ? M. D. Charles: Je suis loin d'tre en dsaccord. Les remarques que vous venez d'apporter vont me permettre de revenir sur un point que j'avais suggr dans le texte de prsentation, et sur lequel je ne me suis peut-tre pas assez tendu dans mon expos. J'avais crit que la potique de Cage, l'inverse de ce que l'on affirme trop souvent, ne tranche pas plus sur l'esthtique classique qu'elle ne la perptue. Il s'agit bien en effet d'une dmarche la fois insolite, provocatrice, et philosophiquement "rgressive". Suffisamment loigne par l de celle des diverses musiques constitues, pour que s'lve un doute quant la possibilit mme d'une comparaison avec celles-ci. Car les oeuvres que produisent les compositeurs "physicianistes" ou "mathmaticiens" apportent chaque fois du neuf, des solutions indites tel ou tel problme musical, bref quelque chose qui s'ajoute au monde. Ce que fait Cage s'en retrancherait plutt : il s'abstient de lguer quoi que ce soit qui ressemble un objet. Si la "libration" dont vous avez parl peut se caractriser techniquement, je veux dire en fonction de considrations de technique musicale, il faut rappeler que chez Cage, ce primat de la technique musicale est irrecevable. Cage est un inventeur prodigieux mais srement pas un "compositeur" au sens canonique, parce qu'il refuse de s'attacher ses propres inventions. Son vritable problme est ailleurs : non pas dans le fait d'apporter quelque chose, mais dans le dploiement de ce que j'ai appel le souci de l'origine. Et, avant de parler de l'actualit de Cage, il faut marquer ce qu'un tel souci prsente, trs prcisment aujourd'hui, d'inactuel pour ne,pas dire, aux yeux de certains, de radicalement intempestif. Cage est un gneur : il drange un certain nombre de positions bien tablies et d'ides bien reues ; mais c'est son corps dfendant, car il ne s'attarde pas aux polmiques. Metzger a bien caractris cet tat d'esprit en parlant, propos du "manque de sens de
262/514
l'histoire" chez Cage, de la "distance astronomique" qui le spare des musiciens de toute obdience qui se disputent l'heure actuelle l'honorabilit, sinon la clbrit. Il n'empche qu'en un autre sens - et je vais rejoindre ici ce que vous avez dit - la potique de Cage n'est pas indiffrente "ce qui se fait", et cela justement parce qu'elle met en jeu les conditions de possibilit de ce qui se fait. Un compositeur, Andr Boucourechliev, suggrait dernirement dans le numro spcial que L'Arc a consacr Beethoven de comparer les Variations I V de Cage aux Variations Diabelli de Beethoven. Sans doute y a-t-il l un paradoxe, le culte de Beethoven tant aux antipodes des proccupations de Cage ; mais au-del de ce paradoxe, on peut effectivement se demander, avec Boucourechliev, si le principe du dveloppement des Diabelli n'est pas assez voisin de l'ide srielle comme "champ unificateur" de l'uvre : Beethoven laisserait prsager cette dfinition fonctionnelle de la srie, parce que son usage de la variation abolit la vieille dfinition de celle-ci comme "modification" d'un matriau pr-donn ; d'o l'interrogation de Boucourechliev : ne pourrait-on relier dialectiquement Cage Beethoven, en considrant que Cage pousse ses extrmes consquences la ngation (beethovenienne) de la variation, "jusqu' nier la notion de rapports entre vnements" ? Vision extrmement suggestive des choses, mme si elle suppose une assimilation - relative, mais que Cage jugerait probablement inacceptable entre Cage et un Beethoven "pr-sriel"... J'en viens maintenant votre analyse : la "libration" de Cage et la "libration" par la remathmatisation peuvent en effet paratre concider, parce qu'effectivement le mathmatisme a permis de tenir pour conventionnels le physicianisme, l'harmonie, etc. L'effort de Cage consiste galement remonter en de de ces conventions, qui ont interdit trop souvent aux sons d'tre eux-mmes : en ce sens, il serait plus proche de Xenakis que de Beethoven, mme s'il reste quelque physicianisme chez Xenakis, et si, de ce fait, Xenakis avoisine plutt Beethoven que Cage ! - De l, toutefois, faire de Cage un chef d'cole pour mathmaticiens, ou inversement l'attaquer au nom des critres physicianistes de jadis, il y a un pas qu'il me paratrait bien lger de franchir. Je ne vois pas en effet que Cage soit un compositeur "comme les autres", que l'on puisse se permettre comme tel de prner ou de rcuser ; je
263/514
dirai plutt, pour rester dans votre perspective, que ce sont aujourd'hui les musiciens "mathmatistes" qui viennent - leur manire, qui n'est pas celle de Boucourechliev - la rencontre de ce que tente Cage (et cela, mme si, comme Xenakis, ils s'en dfendent avec passion...). Ce sont eux qui bougent, plutt que Cage ne se dplace vers eux. Et c'est en ce sens, respectueux du point de vue auquel Cage lui-mme s'est situ, que l'on pourra dire, avec Marina Scriabine, que le Concert for piano "contient" l'ensemble des musiques possibles. Il contient : cela veut dire qu'il n'exclut rien. Il nous donne l'ide du plrme de la musicalit, parce qu'il englobe, du moins en droit, tout le musicable : c'est ce que Metzger a appel autrefois la "pantonalit" de Cage. Au-del ou en de de toute utopie, ce terme dsigne bien un aspect concret, sensible, de ce que tente la musique indtermine ; les uvres de Cage apparaissent comme des chappes vers ce bruissement et ce ressassement incessants de tout le sonore, auxquels nous sommes perptuellement confronts dans la vie quotidienne, sans nous en aviser. On demandera, bien sr : quoi bon nous veiller ce qui n'est qu'vident ? Mais l'origine de toute musique ne rside-t-elle pas dans l'tonement devant cette vidence, que les sons soient ? D'o, je le reconnais, l'ambigut de cette notion de style laquelle faisait appel la fin de mon expos : comment se conjugue-t-elle avec l'exigence d'anonymat ? Je prendrai un exemple extrme : le Musicircus, rassemblement d'un nombre indtermin de musiciens, dans un lieu quelconque, devrait atteindre au comble de l'informel ; l'auteur n'y dcide vraiment de rien. On peut cependant reconnatre la patte de Cage, ne serait-ce que dans l'absence de limites, dans la superposition d'une sonorit gnrale, globale, cosmique, toutes les manifestations individuelles ; et cela, mme si pour des raisons indpendantes de l'auteur le spectacle, Paris, n'a pas "pris", n'a pas "lev". Considrons maintenant les Variations IV : l'enregistrement tmoigne trs partiellement de ce que fut l'excution de l'oeuvre, puisque celle-ci, se droulant dans une pluralit de dimensions spatiales bruits de la rue venant interfrer avec des conversations, avec la diffusion d'enregistrements d'oeuvres classiques ou "lgres"... le tout rparti dans les diffrents lieux d'une galerie o l'on ftait un vernissage , chappait par hypothse toute saisie unitaire, linaire. Et d'une faon
264/514
gnrale, les enregistrements, comme le dit Cage, n'ont valeur que de cartes postales, surtout dans le cas de ces oeuvres en expansion, in progress qui entranent avec elles leur environnement, leur contexte. Nanmoins, dans le caractre non prmdit de la bande obtenue, on dcouvre un effet de style trs diffrent, par exemple, de celui auquel parvient le Stockhausen des Hymnen, soucieux avant tout d'un montage "esthtique"; et cet effet est typique de Cage. C'est le style du dcentrement : on sent trs bien qu'il y a "uvre", mais celle-ci se projette hors d'elle-mme, son centre est partout autour d'elle. N'y a-t-il pas inversement, dans certaines uvres "mathmatisantes", des points communs avec ce que je viens d'essayer de cerner ? Oui, lorsque parfois ce qui est tout fait formel dbouche sur quelque chose de non structur. Et je suis heureux de ce que vous en avez dit, parce qu'eftectivement, quand un Xenakis met en jeu de trs grandes masses sonores, comme dans Duel ou Stratgie, il accumule les dterminations de dtail pour aboutir une indtermination de fait. Ainsi, qu'une oeuvre soit livre ou non au hasard, le rsultat sonore finit par n'tre plus trs diffrent. On peut en dduire que l'"anarchique" n'est pas plus amorphe que le dtermin n'est formel : si, pour Cage, le retour de la musique au mathmatisme appartient une histoire qui ne le concerne pas, on est libre cependant de prendre une certaine distance, qui peut tre "historique", l'gard de la musique de Cage ; peut-tre y distinguera-t-on aussi des grandes lignes, sinon un ordre ; bref, un style. C'est ce que confirmerait une observation de Cage lui-mme dans l'Entretien avec Reynolds : premire vue, tout est chaos ; seconde analyse, tout est forme. L'uvre de Cage admet et cette succession, et son inversion. L'inconvnient est qu'il faut s'habituer tout accepter, pour que ce jeu lui-mme devienne possible : tout, c'est-dire l'entourage sonore, le contexte global. Le dsarroi, l'tonnement, la stupfaction peuvent interdire un interprte, un critique, au public, cette acceptation. Je songe ici une critique mise rcemment en France propos d'un vnement trs cagien , bien que relevant de critres diffrents : le Midi-Minuit d'Henri Pousseur Lige. Le journaliste disait : nous nous sommes promens, douze heures d'affile, dans les quatre salles de concert o les huit ensembles instrumentaux jouaient la fois, et nous n'avons
265/514
pu trouver aucun noyau, jamais nous n'avons t au coeur de la manifestation. Mais c'est prcisment qu'il n'y a pas de cur ! Celui-ci est en nous, il est o nous portons nos pas. Pour achever de confirmer votre analyse, je prciserai que, pour Cage, la musique "individualiste" rpondant ce que vous appelez, d'un point de vue plus technique, l'approche physicienne - prsente en soi moins d'intrt que les musiques mdivales ou non-europennes, ou encore celle de Byzance. Or, ces dernires ont recours des schmes d'organisation qui se prtent plus directement la formalisation, semble-t-il, que la "grande musique" physicianiste. Il n'est peut-tre paradoxal qu'au premier abord, de constater que les activits bizarres de Cage ne conduisent celui-ci aucune partialit l'endroit des musiques si prcises de Byzance et de l'Extrme-Orient. M. t. Souriau: Je voudrais poser encore une question. Vous n'avez pas parl d'un aspect assez particulier des ides de Cage par rapport celles de Feldman, c'est--dire l'espce de rfrence trs vague, et, je crois, trs peu exacte, au bouddhisme zen. Je crois qu'elle n'est peut-tre pas si vague, ni si inexacte. Nous discutions de cette question-l il y a un mois en sminaire. Il y avait un musicien japonais, et bouddhiste, qui a protest violemment contre cette soi-disant parent de pense. Cage s'est non moins vigoureusement dfendu d'tre un bouddhiste zen, dans la prface de Silence. Il attribue pourtant au zen - et trs juste titre, me semble-t-il l'impulsion premire donne ses activits ; mais il prend bien soin de lui refuser toute paternit, quant la suite de ses productions. Effectivement, si par "zen" on entend un mouvement trs prcisment situ et dat, les uvres de Cage n'ont apparemment que fort peu voir avec ce mouvement. Mais Cage pose la question : "qu'est-ce que le zen aujourd'hui, dans l'Amrique du milieu du XXe sicle ?" Il parat difficile d'isoler le zen, de le fixer comme une entit historiquement et gographiquement stable. La question de Cage me semble pertinente.
266/514
M. D. Charles: M. t. Souriau:
M. D. Charles:
La perspective que j'ai esquisse la fin de mon expos, et les mots que j'ai employs, commisration, compassion, renvoient un horizon qui est videmment celui du bouddhisme en gnral tel que le dfinit un Suzuki, dans L'Essence du bouddhisme. Mais il faudrait complter cette suggestion, et tenir compte de la composante taoste, propre un certain nombre de znistes "classiques", d'abord en Chine. On pourrait montrer dans le dtail que cette composante est loin d'tre absente chez Cage. On peut mme estimer qu'il y a en lui, au moins certains moments, plus de taosme (au sens classique, ou au sens du "notaosme") que de zen (c'est--dire de bouddhisme, galement au sens classique). M. Jean Wahl: Est-ce que, pour s'orienter dans ce que vous avez dit, on ne pourrait pas se rfrer diffrents mouvements ? Vousmme avez parl de Xenakis, vous avez parl de Stockhausen, dont il y a eu des recherches de hasard ; il y a le privilge qu'on veut donner l'excutant, plus loin on pourrait trouver d'autres motifs de rflexion et de rapprochement ; il y a l'criture automatique du surralisme : peut-tre n'est-ce pas compltement hors de propos de l'voquer. Nous sommes surpris parce qu' certains moments on se sent tout fait d'accord avec vous ; d'autre part, on se dit que John Cage se met volontairement dans les plus mauvaises situations possibles pour arriver un rsultat qu'on appellerait musical, mais il dirait qu'il ne veut pas aboutir un rsultat musical. Alors, il y a une dialectique qu'il est assez difficile de saisir. Si je prends le surralisme parmi les exemples ou les mouvements que vous voquez, je vois que la position de Cage son gard est plutt ngative. La critique apparente gnralement Cage Dada, plutt qu'au surralisme. Luimme se rattacherait plus volontiers Duchamp. videmment, il faudrait en discuter. Mais Marcel Duchamp est surraliste. Si les mots ont un sens. On voyait, aux expositions surralistes, et les uvres de Marcel Duchamp et Marcel Duchamp lui-mme. Je dirai cependant qu'entre l'criture automatique et la manire si consciente et mticuleuse dont Duchamp conoit
267/514
M. D. Charles:
M. Jean Wahl:
M. D. Charles:
La Marie, par exemple, il y a des diffrences qu'il me semble difficile de surmonter. Et lorsque Cage fait l'loge de Duchamp, il me parat se rclamer d'une attitude qui est bien loigne de ce que Duchamp lui-mme appelait le "rigorisme" de Breton, d'un Breton "obnubil par la postrit". Ce qui importe, pour Cage comme pour Duchamp, ce n'est pas du tout de composer une oeuvre, ni d'tre jug musicien ou artiste; encore moins de lguer quoi que ce soit ft-ce la dfinition d'un style de vie. Cela n'empche pas la mticulosit... Dans les dernires annes de la vie de Duchamp, Cage a pris avec lui, jour aprs jour, des leons d'checs. Il serait certainement exagr de dire qu'il s'est identifi Duchamp ; mais il s'est librement inspir de cette attitude de jeu, de dfi l'gard de tout art organis et organisable. Sans doute est-ce un comportement ngatif : il y a plus de positivit dans le surralisme. M. J. Wahl: M. D. Charles: M. P. Schaeffer: Oui, mais ngatif, positif, l'un dbouche dans l'autre. Je voulais simplement dire que les surralistes, par rapport Duchamp, n'ont pas cess de faire des uvres. J'ai la vieille habitude de vous contredire et je ne pourrai pas y manquer aujourd'hui, parce que, tout de mme, je m'tonne que vous ayez prsent tout cela d'une manire absolument euphorique, sans la moindre ombre au tableau, en partant de textes de Cage que je connais bien, avec une interprtation brillante, qui est la vtre, alors que les textes de Cage il faudrait les prendre, mon avis, phrase par phrase, pour en voir non seulement le vide, mais les contradictions bantes. Je vais en prendre quelques-unes titre d'chantillon. Je m'tonne vraiment que vous prtiez votre brillante intelligence une explication sans nuances, qui est entirement positive, qui ne laisse place aucune critique et qui se conclut par le thme de la libration, mot passe-partout, mot qui annonce une tendance gnrale, une croyance populaire. Il me parat de mon devoir de parler. Si je n'avais pas d'estime pour vous et pour ceux qui nous invitent ces sances auxquelles parfois je participe, je ne me donnerais pas cette peine. Mais je le fais par devoir intellectuel. Je ferai deux genres de remarques, en prenant votre expos et
268/514
le Cage qui est derrire, et puis une remarque d'ordre plus gnral, qui prend cela comme cas particulier d'un phnomne beaucoup plus gnral que nous subissons et dans lequel je vous vois malheureusement compromis. Et je crains que vous en compromettiez beaucoup d'autres puisque vous tes un brillant matre avec des disciples autour de vous. Si je reprends les vieux textes de Cage, je lis : le son est le contraire du silence. Btise absolue : le son n'est pas le contraire du silence, il y a l, simplement, un calembour, quelque chose de grossier, le son n'est pas plus le contraire du silence que la parole n'est le contraire du silence ; le silence, c'est zro, il y a quelque chose dessus, il y a une forme sur un fond, quoi qu'on en dise. C'est une chose que depuis cent ans on sait. Et quand Cage va plus loin en disant : du moment que le son est le contraire du silence, c'est le temps qui compte, ce n'est pas la hauteur et les autres qualits du son, c'est tellement bte... C'est comme de dire que dans un discours, c'est le temps o l'on cause qui compte, et qu'il n'y a pas de supports, qu'il n'y a pas de phonmes, qu'il n'y a pas de mots, ni de codes, ni de phrases... Mais nous voyons l la vieille hrsie sur la musique, qui incite croire que la musique concide avec le support. Mais c'est quand mme quelque chose que l'on sait en linguistique, depuis cent ans, et mme avant Saussure, on sait que le langage ne concide pas avec son support phonique. Et pour la musique, les gens sont tellement nuls en musique, et ils sont tellement attirs par le guet-apens des fractions de Pythagore, qu'ils continuent croire que la musique c'est des nombres. M. Jean Wahl: M. P. Schaeffer: Cela peut tout de mme se discuter. La musique, c'est peuttre tout de mme des nombres... Mais tout est nombres. Vous tes un ensemble de nombres et moi aussi. Mais si on nous rduit nos chiffres atomiques, on n'est pas plus avanc. Toute l'laboration de la pense consiste distinguer des plans, et plus les plans sont levs, plus ils sont intelligibles, et plus ils sont profonds et lmentaires, moins ils sont intelligibles. C'est tout de mme la grande loi du dchiffrement de la Nature. Alors toute l'imbcillit musicale contemporaine consiste justement faire un rapprochement, tout fait injustifi, et qu'on peut
269/514
rduire en cinq minutes, - exprimentalement, devant n'importe quel auditoire. Mais personne ne fait cette exprience : confondre les gens qui disent qu'on peut rduire des sons des nombres. Je reprends dans Cage le baragouin intention, nonintention, etc. Ensuite le son tellement "rduit", dites-vous en prenant l'expression respectable de Husserl, que j'aimerais bien ne pas voir traner l, la rduction du son l'tat pur et, dit Cage, bien entendu rduit en frquence, en harmoniques, etc. Qu'est-ce que c'est que ce naturalisme ? Ce dsir de percevoir un son spontan, non rfr, qui est suivi dans la mme phrase d'une petite rfrence des cours d'acoustique, d'ailleurs fausse, puisqu'un son n'est pas fait d'une frquence et d'harmoniques, et que ce n'est pas cela qu'on peroit. Autre chose : vous prenez comme synonymes musique exprimentale et musique indtermine, c'est quand mme affreux. Que Cage se permette cette grossiret, a le regarde, mais ne la prenez pas votre compte. L'indtermination, c'est le contraire de l'exprience, de toutes les prtentions scientifiques de l'poque on devrait au moins donner un minimum de politesse vis--vis de ces mots. Faire une exprience, c'est chercher prouver une relation, l'indtermination, c'est autre chose. D'autre part, la musique exprimentale, c'est un mot que, personnellement, nous avons avanc, et Cage n'a pas besoin de le ramasser sans citer ses auteurs. Il fait de la musique indtermine, c'est autre chose et a le regarde ; mais c'est un dtail. Dans la mme phrase - je m'excuse d'tre un peu svre - vous avez dit dsobjectivation et, en citant Hyppolite, un champ transcendantal sans sujet. Qu'est-ce que c'est qu'une dsobjectivation, o l'on s'attend trouver le sujet, le subjectif, jointe un champ transcendantal sans sujet ? Alors, il n'y a plus rien du tout... M. D. Charles: M. P. Schaeffer: Cela veut dire que l'on est en de de la sparation sujetobjet... Moi, l'en de, l'il y a, etc., je m'assieds dessus. Pour moi, il y a des relations entre quelqu'un qui peroit et quelque chose qui lui est donn percevoir. Et je ne peux pas sortir, quoi qu'on me dise, de la relation sujet-objet. Et tout le reste pour moi, est du baratin. Tant qu'il y a une relation sujetobjet, on sait de quoi on parle ; quand elle n'y est plus on ne
270/514
sais plus de quoi on parle. Permettez-moi de vous dire ensuite que je ne prends pas du tout au srieux tous les bazars de Cage, tous ses bluffs, ses partitions comme celles que vous avez fait circuler : c'est de la bouillie pour les chats, c'est jeter pour les gens un certain nombre d'attrape-nigauds parce que personne ne sait lire des partitions. Il n'y a rien, sur ces partitions, ce sont des btises. M. Jean Wahl: M. P. Schaeffer: Il n'y a rien : mais ce serait beaucoup, c'est justement ce que Cage veut... Bon. Aprs tout cela, on drive, naturellement, sur les refrains, les vieux refrains hindous, le Zen, etc. Et vous citez de M. Feldman cette idiotie : on devrait arriver, l'instar du Zen, de la mystique hindoue, au sommeil profond de l'hibernation. Mais le peu que je connaisse de ces choses, c'est qu'un exercice spirituel venant de l'Orient, c'est le contraire du sommeil, c'est le contraire de l'indtermin, c'est le travail du sujet sur lui-mme, c'est, en effet, que, peu importe l'objet, on peut se servir de tous les objets, condition de faire un sacr travail sur soi-mme. C'est le contraire de la libration la noix, qui consiste jouer les partitions de face, de dos, ou de travers. Comment pouvezvous manipuler cette partition en voulant vous faire prendre au srieux ? Je m'excuse, mais c'est exactement ce que Cage objecte Earle Brown. Il est contre la manipulation des partitions. Mais qu'on manipule la partition dans tous, les sens, ou qu'on fasse gueuler douze rcepteurs sur les modulations de diffrents postes metteurs, c'est pareil et cela n'a aucun sens. Ma deuxime question est celle-ci. Elle est plus grave. Je vous assure que si on avait le temps je pourrais vous dmolir tout l'expos de Cage d'une manire exprimentale, en faisant appel ce qui est scientifique, mme la psychologie exprimentale, dans une relation de quelque chose qui vous est donn percevoir et de quelque chose qui est peru. Vous dites : le rapport entre ce qui est donn percevoir et ce qui est peru n'existe plus. Mais que se passe-t-il alors ? On ne fait que percevoir. Ce qui se passe, en effet, et c'est en cela que l'expos de la tendance de Cage
271/514
M. D. Charles: M. P. Schaeffer:
redevient intressant comme symptme du monde contemporain. Il est vrai que cela correspond plusieurs grands courants : un courant de-nihilisme absolu, de "libration" entre guillemets, par je ne sais pas quoi, et de jeux avec des excuses scientifiques, le hasard, l'uvre ouverte, entrouverte, qui finissent en effet par permettre des phnomnes qui consistent jouer, faire du son, persuader les gens que c'est extraordinaire, que le miracle va se passer, l'"vnement", etc., la non-uvre, et il se passe, en effet, un phnomne social indniable : on ne peut pas nier le phnomne, il est nord-amricain ; Cage a crit quelque part que ce qui venait d'Europe c'tait encore des uvres, que Boulez, Stockhausen et compagnie c'tait de la crotte parce que c'tait encore des uvres ; et lui ne voulait pas d'uvre du tout. Alors, qu'est-ce que cela veut dire ? Et qu'est-ce que c'est que ce terrorisme intellectuel ? Et comment se fait-il qu'un garon comme vous, avec les responsabilits que vous avez, prsentez cela comme si c'tait le nec plus ultra ? Non seulement ce n'est pas intressant, mais c'est absolument vnneux, ou bien c'est une norme btise. Quand donc, dans cette foutue poque, un certain nombre de garons comme vous oseront dire ce que vous pensez peut-tre au fond mais il vous faut encore quelques annes pour mrir qui oseront dire: ce sont des c..., il n'y a rien, c'est du bluff. Pourquoi ajouter un commentaire intelligent quelque chose qui ne l'est pas ? Quelque chose qui est un mensonge, mais qui est une ralit sociologique et qui en dit long sur l'tat de la mentalit collective. Alors, voil le vrai problme, celui que j'aurais aim qu'on traite : pourquoi est-ce que cela se passe en ce moment sur cette sacre plante ? Qu'est-ce qui nous est arriv ? M. D. Charles: Je dsire seulement rpondre l'affirmation selon laquelle il y aurait un terrorisme, dogmatique et intellectuel, chez Cage. Je croyais justement tre parvenu montrer que les manifestations organises par Cage ou par ceux qui le suivent ne sont absolument pas exclusives d'autres manifestations ! Surtout, comment pouvez-vous parler en ces termes de l'inimiti de Cage l'gard de Stockhausen "et compagnie" ? Non seulement Cage n'a jamais rien dit de semblable, mais je n'ai pas constat, en conversant longuement, et plusieurs reprises, de tout cela avec Cage,
272/514
qu'il se soit permis une seule fois le moindre cart de langage contre un autre compositeur. Je regrette, mais c'est trs prcisment ce qui le distingue de tous les musiciens d'aujourd'hui. Il y a une noblesse, en d'autres termes, chez Cage, que je suis au regret de ne pouvoir trouver ailleurs. M. P. Schaeffer: M. D. Charles: Il a crit quelque part que les uvres de Boulez et d'autres n'taient pas proches de sa tendance. Certes ! Dans un article consacr l'"Histoire de la musique exprimentale aux Etats-Unis", il s'est effectivement dmarqu des travaux de Boulez et Stockhausen et aussi de l'Europe en gnral. Il considrait qu'il s'agissait d'uvres livres entirement en thorie la volont de leurs auteurs, alors que les productions des compositeurs amricains contemporains, dans l'ensemble, "contenaient" moins de volont. Mais il n'est pas all, plus loin, il ne se permet pas la moindre insulte ; et je ne vois pas pourquoi chacun ne serait pas libre, finalement, de se diffrencier, de se dmarquer de son voisin. Il me semble que le terrorisme, intellectuel vous appartient plutt qu' Cage! Non : j'exprime une opinion offensive parce que je crois que tout n'est pas possible, justement. J'attaque Cage dans son ide que tout est possible. C'est l votre thorie. Mais justement : il peut y en avoir d'autres. Donc il y a bel et bien terrorisme vouloir qu'elle triomphe. Il y a terrorisme prsenter aux badauds un certain nombre de phnomnes avec la vieille rfrence artistique : coup de chapeau, voil, il y a, derrire la mathmatique, l'indtermination, ceci et cela ; c'est de la phrasologie, mais ce moment-l, vous avez tout le monde qui se prosterne devant l'idole. Non, j'ai seulement montr que, "derrire Cage", comme vous dites, il y avait eu d'abord, et essentiellement, des structures c'est--dire, au sens de Cage, un certain mode d'organisation du temps, destin trs prcisment tre dpass.
273/514
M. P. Schaeffer:
M. D. Charles:
M. P. Schaeffer
M. D. Charles:
M. P. Schaeffer: M. D. Charles:
Vous avez dit que 4'33" tait une structure. Mais non, ce n'est pas une structure. C'est exactement ce que Cage appelle une structure. Je suis parti du vocabulaire mme de Cage. J'ai donn la dfinition du mot structure pour Cage, en disant que c'tait la division d'une totalit entre un certain nombre d'lments, de parties ; cette division, il la conoit comme essentiellement temporelle. Dans les uvres de jeunesse de Cage, la structuration est temporelle et non plus harmonique, ou lie aux hauteurs. Il se rclame ce sujet de Satie et de Webern : j'ai insist sur Webern ; peu importe. En tout cas, structure, pour Cage, veut bien dire et l je suis absolument formel, c'est en toutes lettres dans les textes de Cage la distribution temporelle de l'oeuvre en ses parties. Or cette structure, justement, tout l'effort de Cage va consister la surmonter... Mais ce n'est pas une dfinition de la structure, cela. Ce n'est pas du tout votre dfinition de la structure. Mais il ne s'agit pas de la mienne : le mot structure a quand mme un sens aujourd'hui. Je vous rpte donc que je ne l'ai employ ici que dans le sens de Cage, simplement pour expliquer ce que disait Cage, un certain moment de sa dmarche. Il est vident que Cage n'a rien voir avec le structuralisme, ni avec, disons, tout ce qui se passe aujourd'hui autour du structuralisme. Ce n'est pas une raison pour refuser le mot tel que Cage l'emploie ; d'autant qu'il l'emploie avec une certaine rigueur et avec une certaine logique. Il faut lui consentir tout le moins cette logique, qui peut conduire d'ailleurs la suppression du mot et de la chose. Mme si l'on n'est pas du tout d'accord avec ce qu'il fait ! Quand je dis terrorisme intellectuel, je veux dire que prononcer la phrase, sans commentaire, avec la sympathie que vous avez le don de donner l'expos de votre ami, 4'33" est une structure, c'est ce que j'appelle du terrorisme intellectuel. C'est l'emploi du verbiage contemporain coup
274/514
M. P. Schaeffer:
d'affirmations : on reoit cela dans l'estomac, et comme on ne demande qu' vous suivre, on suit. M. D. Charles: Absolument pas. J'avais pris la prcaution de dfinir le mot structure ds le dbut. Et j'avais dfini la structure comme j'aurais pu le faire pour la forme, le matriau et la mthode : ce sont les mots-clefs dont se sert Cage, une certaine poque, pour construire sa propre vision des choses. Vous tes tout fait libre de n'y dcouvrir qu'une vision partielle, voire fausse ; trs probablement, vouloir juger Cage d'un point de vue historique, on pourrait trouver toutes les raisons de la contester. Encore faudrait-il que l'on se donnt la peine de s'lever ce point de vue. Mais ce qui me parat intressant, c'est que Cage, de son ct, dborde cette vision, et qu'il ne vous a pas attendu pour le faire ; c'est qu'il aboutisse, en se passant de votre permission, susciter ces phnomnes sociaux dont vous parlez, et qui n'auraient pas pu se produire sans entre autres cette dfinition et cet abandon ultrieur du mot structure. En ce sens, le choix et le destin des termes ont plus d'importance que vous ne semblez l'imaginer. Pour Cage, il n'y a pas de relation entre les objets, il n'y a donc pas de structure... Pour parler de structure, il faut reconnatre une relation entre des objets. Si l'on n'en reconnat pas, tout s'croule... Mais parfaitement, et c'est bien pour cela que j'ai parl d'une annulation du compositeur. Celle-ci s'opre progressivement, dans la mesure o il y a de moins en moins de structures. En l'occurrence, le passage de 4'33" 0'00", qui est par hypothse l'uvre non structure et non structurable de Cage, m'a sembl revtir un sens particulier. A un certain moment, la structure n'existe plus pour Cage ; et bien loin, ses yeux, qu'on ait tout perdu, on a au contraire tout gagn. Il se livre alors quelque chose qui ressemble fort de l'anarchie, et qui, je n'en doute pas, doit vous paratre scandaleux d'un point de vue moral ! D'un point de vue moral... Il s'agit de btises, c'est tout...
M. P. Schaeffer:
M. D. Charles:
M. P. Schaeffer:
Mme Assaad-Mikhail: Je me demande si les critiques de M. Schaeffer contre John Cage n'expriment pas une absence de sympathie
275/514
totale pour le Zen, dont, justement, John Cage refuse la paternit. Aprs tout, dans ces 4 minutes 33 secondes, il y a tous les bruits de la nature et dans cette opposition du son au silence, il y a l'attrait du vide et le sens du vide qu'ont les Japonais. Je me demande si John Cage n'utilise pas, justement, le Zen, avec tout l'humour et l'ironie qu'il peut y avoir chez les Anglo-Saxons en le revtant, aussi, de tout l'attrait du sitar de Ravi Shankar. Alors, si on a de la sympathie pour les esthtiques orientales et pour l'ironie et l'humour anglo-saxon, je crois qu'on peut admettre Cage. Autrement on ne peut pas l'admettre... M. P. Schaeffer: Excusez-moi de vous contredire. J'ai justement trop de respect pour le Zen, dont je suis un peu averti, pour ne pas admettre une minute un humour anglo-saxon tendance d'article de bazar, pour admettre cela. Comment peut-on s'imaginer que parce que l'on entend, dans une salle idiote, un pianiste qui ne fait rien sur scne, et cela pendant 4 minutes 33 secondes, on a la moindre approche du Zen.
Mme Assaad-Mikhail: Mais l'humour anglo-saxon se marie trs bien avec le Zen, puisqu'il y a ces figures comiques de Zen, ces figures hilares, cet homme en train de rire avec l'enfant, le fou, en somme, qui a compltement renonc aux conventions et qui rit et atteint l'llumination. Il y a le Bouddha grenouille M. P. Schaeffer: Mais, dans le Zen, on a des annes de spiritualit derrire soi. On ne peut pas dire que ce soit le cas d'un petit snob d'Amricain du Nord...
Mme Assaad-Mikhal: Mais un Amricain du Nord peut trs bien comprendre l'humour du Bouddha grenouille. M. D. Charles: Avoir des annes de spiritualit derrire soi, c'est prcisment ce que l'on ne dit pas quand on les a et quand on est Zen. Mais personne ne peut se qualifier d'tre zen. La premire des conditions, c'est de ne pas s'en vanter. Aussi est-ce exactement ce que fait Cage : il ne s'en vante pas.
276/514
M. P. Schaeffer: M. D. Charles:
M. de Gandillac:
La notion de vide est apparue plusieurs fois dans votre expos si riche (et un peu accablant par l'accumulation de thmes qui semblent difficiles concilier). L'ouverture tout ce qui se prsente n'est-elle pas tout le contraire du vide ? Lorsque Cage se trouve lui-mme dans une salle totalement insonore, il dcouvre une foule de bruits organiques ; il n'atteint donc pas au vrai silence. Et d'ailleurs est-ce rellement son projet ? Peut-on voquer ici, sans une confusion qui risque de devenir mystifiante, des spiritualits orientales (ou, aussi bien, occidentales, car la mystique chrtienne connat aussi le vide) qui, en fait, ce sont toujours associes des formes d'art extrmement structures, tout fait traditionnelles et o semblent annihiles la libert de l'excutant et celle des auditeurs ? On peut adopter plusieurs attitudes vis--vis de ces spiritualits et des formes d'art qui leur correspondent. D'abord, celle qui consiste examiner ce qu'elles ont t, et ce qu'elles sont pour nous, d'un point de vue strictement historique. On est libre d'estimer alors que l'art de Cage est tout le contraire d'un art oriental. D'un autre point de vue, ce qui compte n'est pas ce qu'a t le zen, mais ce qu'il pourrait tre aujourd'hui, pour la civilisation qui est la ntre. Cette seconde attitude est plus proche de celle de Cage. On ne la lui attribuera, cependant, qu'avec une rserve : Cage ne revendique aucune appartenance au zen, et ne saurait tre assimil aux "znistes" de la Beat generation ; il est, par exemple, aux antipodes d'un Jack Kerouac. Ni Beat Zen, ni Square Zen ce deuxime vocable s'appliquant aux rudits , Cage a t le seul compositeur suivre les cours de Suzuki: on peut donc se permettre me semble-t-il d'voquer son propos le comportement du "saint fou", sans trop de confusion... Le vide est le thme des deux confrences les plus clbres de Cage, la Confrence sur le Rien et la Confrence sur le Quelque Chose. Je dirai, pour faire bref, qu'il argumente effectivement, dans ces textes, la manire zen, c'est--dire en termes de non-discrimination. Pour reprendre votre expression, l'"ouverture tout ce qui.vient" est, certes, l'accueil d'une plnitude illimite. A-t-on perdu, pour autant, le silence, le vide ? Certainement pas, si l'on songe que la
277/514
M. D. Charles:
"plnitude" quivaut non un oubli du silence, mais la situation qui s'installe, si l'on peut dire, aprs le rappel de celui-ci. "Plnitude" signifie maintien du vide distance ; mais dans ce maintien, il y a encore le vide. Car le vide est cette distance mme qu'il s'agit de maintenir l'gard du silence. Le silence "absolu" avons-nous dit n'existe pas. Oui . Mais c'est que le vide est tellement vide qu'il s'annule lui-mme. Ce qui reste, c'est apparemment la plnitude ; mais le vide s'est fait plnitude. "Tout son", dit Cage la suite de Feldman, "est un cho du Rien". C'est pourquoi, son gard comme celui de tous les tres, l'attitude qui s'impose est de compassion et de commisration : il s'agit de rendre justice tout ce qui vient. Les quivoques qui pourraient dcouler de cette logique d'identification des opposs seront assumes de la faon la plus ironique. Je me sers du mot son, dit Cage en substance, ou du mot silence; les faisant se battre l'un contre l'autre, je dcouvre que ce ne sont que des mots. - On rejoint ainsi ce qu'a dit M. Schaeffer, mais au-del de ce qu'il a dit : son et silence ne sont effectivement, pour Cage, en tant qu'oppose, que des artifices. Et c'est nous, par notre langage, qui consommons l'artifice : nous avons tort d'user leur propos d'un langage d'ontologie ngative, alors que la ralit qui est en jeu demeure insaisissable l'intellect mme de cette faon. Sans doute n'y a-t-il aucune illusion de Cage vis--vis de ce langage : c'est par une critique assez provocatrice de ce dernier qu'il amorce son entreprise. M. de Gandillac: Au cours de votre expos, cet aspect de provocation n'a pas sembl tellement central. Je reconnais que vous avez employ le mot deux ou trois fois, et M. Jean Wahl a eu raison d'voquer certains actes surralistes (je dirais plutt ici dadastes). Mais la provocation n'a de sens que par rapport un projet positif. Sur l'"engagement" personnel de Cage vous n'avez pas t trs explicite. J'ai fait plusieurs fois allusion au deuxime livre important de Cage, celui qui a t publi aprs Silence, et qui s'intitule A Year From Monday. C'est dans la prface de cet ouvrage, qu'il est le plus clairement question de l'"engagement". Je renonce, explique-t-il, toute musique constitue, c'est-dire l'isolement ; je renonce tout ce qui n'est pas une activit sociale, et je me servirai dornavant de la musique
278/514
M. D. Charles:
(non constitue, informelle) comme d'une manire de faire prendre conscience de la possibilit d'une libration, et du fait que la technique elle-mme peul tre libratrice. M. de Gandillac: M. D. Charles: Quelle technique ? Il se rfre ici certaines ides de Buckminster Fuller, l'architecte et thoricien amricain actuel, dont la doctrine consiste tenir compte de l'tat de dsordre qui peut exister dans la socit d'aujourd'hui, pour essayer de le rsorber sur un plan mondial, plantaire, et d'assurer par l l'humanit entire, quelle que soit la race ou la situation, quels que soient aujourd'hui les niveaux de dveloppement, la satisfaction des besoins. Ce passage du "dsordre" l'"ordre", seule une technique enfin pense peut l'assurer ; jusqu'ici, nous avons t les servants d'une technique que nous imaginions pouvoir dominer ; demain, nous pourrons rtablir l'ordre , non en imposant un schme d'asservissement la technique, mais en jouant son jeu, en la laissant tre ce qu'elle est, au rebours de toute technocratie. Nous devons, plutt que de chercher nous rendre matres des processus techniques, les laisser jouer : et cet effet, commencer par ne demander la technique que les services ce qui suppose la planification des distributions de richesses en un jeu de stratgie lui-mme non repris des fins de domination. Comment Cage, qui voue sa musique au dsordre, peut-il cependant revendiquer, sur un plan social, l'"ordre" ? C'est qu' ses yeux, l'organisation que nous faisions rgner jusqu'ici sur l'art n'tait que l'envers du dsordre social, trahissant par sa rigidit mme le caractre chaotique de la situation globale. Vouloir le dsordre au plan musical, c'est aider l'homme se prparer au changement vers l'"ordre" : celui-ci, social et non politique, correspondra l'avnement d'une technique en rseau susceptible de bouleverser l'environnement. Le point de vue de Cage rejoint ici non seulement celui de Mc Luhan, mais celui d'un Simondon, par exemple, pour qui la familiarisation avec les rticulations techniques est la condition absolument premire de toute volution sociale relle. Pour Cage aussi, l'alination vritable est lie au travail comme tel que seule une technique elle-mme libre peut allger et non d'abord telle ou telle structure conomique.
279/514
Si la musique, et l'art en gnral, ont dsormais pour fonction de multiplier les processus collectifs et nonviolents, non-discriminants, de prise de conscience de l'environnement, donc d'aider au libre jeu des ensembles techniques au lieu de perptuer le morcellement de ceux-ci par des sujets esseuls on voit bien que l'"ordre" auquel songe Cage est tout, sauf contraignant. C'est une anarchie "pratique". Il s'agit de poser le rapport autrui, donc le Bien, comme pralable tout esthtisme. Responsabilit de l'irresponsabilit, que l'on peut certes dire utopique : elle ne conditionne pas notre psychologie actuelle. Elle tient cependant son rle dans ce qui se dveloppe actuellement aux tats-Unis sous le nom de "contre-culture". M. Jean Wahl: Il y a deux noms que je voudrais prononcer, ceux de Mallarm et de Marcel Proust. Je ne sais pas quelle est votre raction la petite phrase de Marcel Proust, si elle a un sens pour quelqu'un qui connat John Cage. Il me semble qu'il y a une possibilit de chercher derrire les pages de Marcel Proust ce qu'il a voulu voir. Et derrire Mallarm, il y a le vide, le nant. Il y a beaucoup de paysages littraires que vous avez ctoys aujourd'hui. Il m'est plus facile de rpondre pour Mallarm que pour Marcel Proust, parce que, finalement, il y a chez Proust une conception des essences et une conception du temps qui me paraissent trs loignes de ce qu'essaie de dire Cage. En revanche, il me semble qu'avec Mallarm, Cage peut tre effectivement compar, condition que l'on se rappelle que le coup de ds, dans l'esprit de Mallarm, aboutit malgr tout une oeuvre, mme si c'est un naufrage ; tandis que chez Cage, le coup de ds signifie l'inverse. Il y a, je crois, une relation d'intimit et d'inimiti profondes entre Mallarm et Cage ; on peut, certains gards, les considrer comme complmentaires. On parle de beaucoup de choses, et, en ralit, puisqu'il est question de musique, je pense qu'il faudrait tout de mme s'en tenir des notions aussi simples que possible. Or vous avez dit qu'un son est inextricablement synchrone avec tous les autres sons, et vous justifiez par l mme ce que vous avez appel, je crois, l'omniprsence du bruit. Or le bruit est une chose, le son musical est une autre chose. On ne peut
280/514
M. D. Charles:
Dr Barraud:
pas faire de la musique avec du bruit, ce n'est pas possible. A moins de s'en tenir la percussion. Par exemple c'est Rameau qui dfinissait le son musical comme un compos contenant une sorte de chant intrieur. Voil la vraie synchronicit, mais, en ralit, l'essentiel de la musique, c'est d'tre diachronique, et c'est en tant que diachronique qu'elle est un langage. Par consquent, l'erreur fondamentale de toute cette musique exprimentale, c'est, en ralit, de se priver de la base essentielle de la musique. C'est un peu dans ce sens, par exemple, que des esprits trs distingus, actuellement, tchent de faire tenir une pyramide sur sa pointe : ils y arrivent, videmment, parce que ce sont des gens qui ont beaucoup de talent, beaucoup d'ingniosit, mais pour l'auditeur, que voulez-vous, jamais une pyramide ne tiendra sur sa pointe. Quant au point de vue esthtique, je me rappelle les leons du Pr Souriau, je me demande si ces nouvelles mthodes correspondent une libration. Vous avez parl de hasard, mais le hasard, au fond, c'est le matre le plus inexorable, le plus intransigeant. Vous vous rendez esclave du hasard, vous arrivez faire n'importe quoi, et je suis comme M. Schaeffer, je dis que ce sont des choses qui ont une certaine valeur de curiosit dans le domaine de l'irrationnel, mais si vous restez constamment dans l'irrationnel, alors vous ne ferez pas de la vraie musique. C'est Goethe, je crois, qui disait l'architecture est l'art de faire de la musique avec des pierres mais si on ne peut pas dire que la musique soit l'art de faire une architecture avec des sons, il y a tout de mme une architectonique de la musique, et vous ne pouvez pas livrer cette architectonique au hasard. M. D. Charles: Je vous remercie de vos observations. J'avais tout de mme prcis que pour Cage la diachronie jouait un certain rle ; pour l'opposition du son et du bruit, je crois que tout a chang depuis un certain nombre d'annes - et M. Pierre Schaeffer est ici beaucoup plus comptent que moi pour en parler. Sur l'architectonique et la faon dont on peut la concevoir comme livre au hasard, je dirai qu'il n'y a pas d'architectonique livre au hasard. C'est prcisment pourquoi il n'y a pas chez Cage d'architectonique ni la pyramide dont vous parlez partir d'un certain moment du moins. C'est--dire qu'au fond Cage essaie de s'engager
281/514
ailleurs que dans les voies que vous avez dfinies, et qui correspondent un point de vue traditionnel. Dr Barraud: Mais on peut renouveler la musique sans abandonner l'architectonique. Sans en revenir Beethoven, bien entendu, il y a des possibilits illimites. Mais oui, je crois comme vous qu'il y en a tout un ventail. Depuis la musique des Grecs, il y a eu un continuel renouvellement de la musique. Mais il reste que l'architecture musicale est la condition de la libert, de la libration, alors que si vous vous livrez au hasard vous vous rendez esclave du hasard. Oui, si on veut faire une uvre. Autrement, le problme change. Si par architectonique vous entendez uvre, effectivement vous avez tout fait raison, mais le problme est de savoir si l'on a. affaire l'uvre ou ce que par exemple Simondon appellerait l'impression esthtique, qui ouvre un champ plus vaste que l'uvre, et peut-tre plus actuel. Dans cette deuxime hypothse, nous ne sommes plus une poque o les uvres doivent tre finies ; l'uvre excde l'uvre, si elle doit durer plusieurs heures ou bien huit jours, et c'est un fait que, placs dans une telle dure, nous ragissons de manire diffrente. La notion d'uvre au sens strict valait pour des partitions tournant autour d'une demiheure d'coute, comme l'a dit Stockhausen propos de la forme de la musique occidentale. Mais ce laps de diachronie ne nous satisfait plus, pour plusieurs raisons. Vous avez parl d'impression. Votre musique cherche uniquement donner des sensations, et alors on en arrive une sorte de sensualisme esthtique, une sorte de musique "au contact", comme disait Berkeley. Mais en ralit, la vritable musique, l'esthtique musicale ne se satisfait pas d'un jeu de contact, elle a un sens, une signification humaine. Il faut bien dfinir cette signification, mais vous ne la dfinissez pas si vous supprimez les bases mmes de la technique, de la mthode, de la structure, et si d'autre part vous livrez vos objectifs au hasard.
282/514
M. D. Charles Dr Barraud:
Dr Barraud:
M. D. Charles:
Je me permettrai, pour vous rpondre, de reprendre votre expression de musique "au contact", et de lui opposer ce que Merleau-Ponty a appel la pense de survol. Du point de vue d'une esthtique de la musique au contact, ce que vous appelez la "vritable musique" relverait d'une perspective de survol. Mais c'est d'autre chose qu'il s'agit. Mais comment expliquer qu'on revienne, aprs tout cela, vers des uvres ? Que Boucourechliev, par exemple, s'adresse Beethoven et le commente ? Je pense que ce n'est pas du tout exclusif ,et je ne crois pas qu'il y ait d'obstacle, au contraire. Il me semble qu'aujourd'hui nous pouvons prendre une mesure qui est peut-tre plus prcise, ou plus raffine certains gards, des variations Diabelli, si elles sont analyses par un Boucourechliev, qui ne mconnat pas que Cage existe. En ce sens, l'oeuvre et la "non uvre" n'ont pas se faire obstacle : je ne vois pas pourquoi il faudrait que l'une ait raison contre l'autre. N'empche que, par exemple, Valry dit je ne puis crire sans contrainte. Mais je crois que c'est le cas pour chacun d'entre nous, et il me semble que c'est le cas pour Cage quand il crit quelque chose, comme pour Beethoven quand il crivait quelque chose. Je voudrais dire quelle est, mon sens, la vraie problmatique, qui est constamment fuie, parce qu'elle est trs angoissante. Et cela explique la passion que je mets en constatant partout les fuites en face de ce que je crois tre le vrai problme. En ralit, il n'y a pas de diffrence entre le son musical et le bruit, il n'y a pas de diffrence dans l'absolu, il y a des nuances. Un son de violon, apparemment pur, est aussi un bruit. Alors, je pense qu'un des premiers points de la problmatique, c'est de dire que la tradition musicale dans les diffrents pays, les diffrentes, civilisations, a attach des valeurs un certain nombre d'objets sonores allant depuis le son qui parat le plus pur jusqu'aux bruits les plus africains ou les plus indochinois. Et
283/514
M. Jean Wahl:
M. D. Charles:
M. P. Schaeffer:
les gens ont fait de la musique avec tout cela, c'est un fait indniable : ne limitons pas la musique notre petite tradition occidentale depuis trois ou quatre sicles. Il y a donc eu partout un choix d'un certain nombre d'objets qui n'taient pas quelconques et qui ont donn lieu des sortes de langues. Et ces langues, contrairement la parole, sont des langues qui communiquent mal, alors qu'on sait bien, en linguistique, que les langues sont relativement transposables. Deuximement, il est arriv depuis vingt ans, ou trente ans, mais. surtout depuis les vingt dernires annes, et ceci dans la foule de l'poque, une prolifration des essais et une gnralisation des objets avec le postulat qu'avanait M. Barraud, que je contredirai respectueusement, que le dveloppement des langages est infini. Aprs avoir cru cela, je crois aujourd'hui, hlas, que le dveloppement musical n'est pas infini. Et pour moi, la problmatique de l'poque, et en ceci la musique rejoint non seulement tous les arts mais tout ce qu'on appelle le dveloppement et tout ce que l'on peut appeler l'avenir de cette plante, la question est de savoir, s'il y a un dveloppement infini ou en tout cas trs large, ou si nous vivons une poque o nous butons. D'o le problme moral et social, parce que je reviens cela, on ne peut plus parler de ces choses en restant sur le plan de l'esthtique, d'une manire indiffrente et libre. Et la libration en question, c'est de savoir si c'est la libration du feu ou du suicidaire, ce qui est le contraire d'une libration valable. Voil pourquoi je prends tellement au srieux les problmes de musique et finalement pourquoi j'en fais une question de morale. C'est pourquoi j'ai crit, dans un texte qui va paratre, que je ne connais gure de manifestation musicale contemporaine qui ne soit un acte de trahison ou de mauvaise foi, qui ne soit une mauvaise action. Et c'est pourquoi je prends la parole aujourd'hui, parce que je vous aime bien et vous estime et que je ne me permettrais pas de vous critiquer aussi violemment si nous tions l sur un problme de got. Mais, hlas, l'exprience que j'ai, puisque j'ai t compromis dans cette histoire l'un des premiers, me fait un devoir de dire qu'aprs avoir cru que tous les avenirs taient possibles et que tous les langages taient possibles et que toutes les gnralisations s'ouvraient devant nous, c'est mon devoir de dire : je crois maintenant et je le dis comme les gens qui pronostiquent la pollution et un avenir extrmement tragique pour la plante, dans peu de temps,
284/514
quelques dizaines d'annes, que c'est excessivement grave, qu'il ne faut plus rver, ne plus s'garer dans des discussions esthtiques, voir ce qui est possible. Dr Barraud: J'ai tout de mme l'impression qu'il y a une diffrence fondamentale entre le son et le bruit. Et la diffrence, c'est que le bruit est un multison. Mais on peut et on doit faire intervenir un phnomne qui est fondamental, c'est la rsonance, qui permet, prcisment, un renouvellement illimit en droit. C'est du moins mon opinion. Je crois que nous pouvons maintenant lever la sance, et je remercie beaucoup le confrencier et tous ceux qui ,ont anim la discussion.
M. Jean Wahl:
Correspondance: Lettre du docteur H. J. Barraud: Je dois tout d'abord m'excuser d'avoir pris la parole trop longuement aprs votre remarquable confrence du 27 fvrier la Sorbonne, et je me crois oblig de rsumer ici les objections que me suggrent aussi bien le systme musical que l'esthtique de l'Amricain John Cage. En soi, ce systme est cohrent, mais mon avis, il est fond sur des conceptions entirement errones. 1) L'opposition son-silence est fictive. Au contraire, le silence est partie intgrante de la musique, dans le sens diachronique, de mme que l'ombre est partie intgrante d'une sculpture (cf. H. Focillon). 2) Par contre, il y a opposition de principe entre le son et le bruit "non signaltique". Celui-ci est un multison, sans rsonances graves ou aigus. C'est pourquoi "l'omniprsence du bruit" devient rapidement monotone et inexpressive. 3) L'un des lments essentiels du langage musical est l'intervalle, de mme que, selon Einstein, les choses n'existent qu'en fonction de leurs relations. En dehors d'une organisation codifie des intervalles, il n'y a mme plus de "bruit musical", mais seulement des agrgats sonores sans signification. De plus, une telle organisation doit tre rationnelle pour que le langage musical puisse acqurir une valeur esthtique. 4) Au point de vue de l'esthtique pure, le monde du "il y a", loin de constituer une "rcapitulation du champ de conscience", nous ramne aux temps de la horde primitive, et s'inscrit dans une archologie rtrograde plutt que dans une "libration d'autrui".
285/514
5) Dans le mme sens, le "quelque chose de plus grave" de Cage dbouche sur l'"embastillement" le plus svre de tous, celui du hasard. Pour ma part, je suis convaincu que l'on peut renouveler et enrichir indfiniment la musique en faisant appel aux ressources inpuisables, la fois synchroniques et diachroniques, d'une acoustique rationnelle, seule capable de conjuguer l'impression et l'expression.
Rponse de M. Daniel Charles Je suis heureux des remarques du Docteur Barraud, qui m'invitent cerner de plus prs ce que j'ai voulu dire. Je lui sais gr aussi d'avoir tenu, dans sa correspondance comme dans ses interventions orales, . lever le dbat contrairement ce qui se produit parfois propos de John Cage, et, en particulier l'inverse de ce dont les auditeurs de la discussion rapporte cidessus ont t les tmoins, certains moments. 1) En ce qui concerne le premier point, je ne constate vritablement aucun motif de dsaccord. Cage n'a pas dit autre chose, et je crois avoir assez abond dans ce sens, tant dans mon expos que dans la discussion, pour que nulle ambigut ne subsiste. 2) Je ne suivrai pas, en revanche, le Docteur Barraud dans son "opposition de principe" entre son et bruit. Je ne pense pas qu'on puisse se fonder sur la seule rsonance pour dcider de cette opposition. De surcrot, inexpressivit ne me parat pas synonyme de monotonie. Nous ne pouvons nullement chapper "l'omniprsence du bruit" : pourquoi attacher a priori un sens pjoratif l'inluctabilit de ce contexte ou de cet environnement ? 3) Pour rpondre la rfrence du Docteur Barraud Einstein, je ne puis faire moins que de citer Whitehead - pour qui le point de vue de l'absence de relations entre les phnomnes apparat une position parfaitement tenable (Modes of Thought, p. 226). D'autre part, le transfert des mtaphores linguistiques "signification", "langage" - au domaine musical ne me parat pas pouvoir s'effectuer si aisment ; et jusqu' plus ample inform, j'ai tout lieu de douter du bien-fond de l'quivalence de ce que le Docteur Barraud appelle la rationalit, et de la "valeur esthtique". 4) Je ne puis galement que m'interroger sur l'"esthtique pure", et sur l'homologie entre le "primitif" et le "rtrograde". Sur le fond du problme, j'avoue ne pas acquiescer l'optimisme du Docteur Barraud : je ne vois gure comment la "libration d'autrui" pourrait s'accomplir en Occident, et dans l'tat actuel des choses sans une remonte l'origine c'est--dire ce que j'ai appel, dans la ligne de Heidegger, l'"il y a". L'"an-archie" telle que j'ai tent de
286/514
la caractriser ne me parat justiciable d'aucune "archologie" ; ce qui ne veut pas dire qu'elle n'a pas de prcdents, mais qu'elle relverait plutt de ce que le philosophe allemand Ernst Bloch appellerait une "ontologie du n'tre-pasencore". 5) L'utilisation de procds de hasard dans les oeuvres de Cage n'est nullement systmatique ; et j'hsiterais, pour qualifier l'entreprise de John Cage, parler de "systme". Mieux vaudrait reprendre une expression de Pierre Boulez, et voquer un "hasard par inadvertance": domestiquer le hasard, comme l'utiliser systmatiquement, cela reviendrait, pour Cage, s'attacher au non-attachement et donc, selon la perspective zen, dont Cage n'est jamais trs loign, retomber dans un dualisme dont on a, au contraire, veill liminer les attendus et les modalits. Ce que j'ai nomm "le culte du hasard" est donc absent de la dmarche de Cage mme si les pigones ne s'en avisent aucunement, et redoublent de gratuit vis--vis de celui qu'ils rigent en chef d'cole. Cela dit, la problmatique mme de Cage tolre parfaitement, la diffrence de la plupart des esthtiques (ou des dontologies qui se prennent pour des esthtiques), le hasard "brut", "sauvage". Resterait dterminer si ce dernier signifie ncessairement, comme chez les pigones, l'"embastillement" ou s'il n'est pas la condition, notre poque, d'une cration dsenclave... Gardons, pour le moment, ce problme ouvert. Je tiens enfin renouveler l'appui que je pense avoir clairement donn, tant dans mon expos que dans la discussion, la thse du Docteur Barraud selon laquelle il est possible de "renouveler et enrichir indfiniment la musique" selon des modalits plus traditionnelles. De la musique telle que la conoit et la ralise Cage, je dirais finalement volontiers ce qu'affirmait Jean Paulhan de la peinture informelle : "il est fort possible... qu'elle compose avec la vieille peinture figurative, dont elle formerait dsormais l'armature, et le sens secret. Ainsi la Nature, au scandale des biologistes, ne se contente pas des structures lmentaires que l'on a vues... et s'en va former partir de ces structures des arbres et des rochers, des animaux et des hommes" ("L'art informel", N. N. R. F., n101, mai 1961, p. 810).
287/514
L'incrdulit l'gard des mta-rcits, pierre de touche de la postmodernit selon Lyotard, tait-elle cense favoriser la floraison des rcits et micro-rcits? C'est ce qu'ont sans doute estim ceux des commentateurs d'Emmanuel Lvinas qui ont choisi de ranger celui-ci parmi les penseurs de l'ge postmoderne : sa vie n'a-t-elle pas consist pour une large part distiller d'admirables leons talmudiques, comme Bach grenait ses cantates? Les paraboles du Talmud sont partie intgrante, certes, d'un mga-rcit; mais Lvinas a toujours pris soin de sparer sa philosophie de la religion proprement dite. Cependant, toute fable comporte sa moralit; sans nul doute, l'imprgnation constante des minimoralits gloses semaine aprs semaine, si ce n'est jour aprs jour, a-t-elle permis par osmose l'laboration d'une thique plus rsolument "difiante" (au sens de Rorty) que ce que laisserait supposer le seul label "postmoderne". Il n'y aurait, en somme, rien de surprenant dans le fait que, se tournant vers l'art, Lvinas ait fait preuve de la plus grande svrit l'endroit de l'irresponsabilit de l'artiste face au beau. On peut effectivement le constater la lecture de l'article capital de 1948, "La ralit et son ombre" : Lvinas y soumet l'art une critique au vitriol. Il est des poques, dit-il, o l'on devrait avoir honte de s'y adonner, "comme de festoyer en pleine peste". Et parmi ces poques, la ntre figure en bonne place. Nanmoins, la fin de son texte, l'auteur revient -au moins partiellement- sur le caractre un peu trop ngatif, un peu trop platonicien, de son diagnostic. A ce qu'il appelle une "critique philosophique", il rserve une mission quasi rdemptrice, celle d'aider la rhabilitation de cet esprit "orgueilleux" qu'est l'artiste. En restituant ce dernier l'histoire et donc en lui rappelant l'tendue de sa responsabilit l'gard d'autrui, la philosophie aiderait le rintgrer dans la socit. Ainsi, "La ralit et son ombre" s'achve sur une note d'optimisme relatif, et peut-tre mme d'espoir. Livr lui-mme, l'artiste s'emptre dans les simulacres, il se met, par l'image tronque qu'il donne du rel, en travers du temps; aplatie sur sa toile, la Joconde ne trouve nous offrir que son sourire fig, et la statue la plus russie, jamais boucle sur sa posture, reste suspendue sa stupidit d'idole. Et la situation est pire encore dans les arts "non plastiques", musique ou littrature, thtre ou cinma, car ils ne donnent lieu qu' des ombres de mouvement: le rythme ne peut qu'envoter, l'avenir ne fera jamais irruption, rien ne saurait changer. L'indigence du rcit tient ce qu'il dsamorce la vie - il ne fait que la reprsenter. Mais si l' "vasion" que l'art fait miroiter demeure drisoire et ne peut se solder que par un enfermement, c'est que l'artiste est lui288/514
mme mur dans sa solitude; lui demander, comme le fait Sartre, de "s'engager", c'est se payer de mots. Il faut d'abord le dsenclaver. Il est besoin, cet effet, d'une hermneutique : seule une interprtation rintgrera l'oeuvre dans le monde humain, c'est--dire dans le temps authentique, celui par lequel rien ne "revient au mme" parce que la rencontre avec l'autre, le commerce avec autrui, dsensorcelle et dmythifie un univers entirement vou l'image, donc en proie l'ombre. Seule une critique qui ne broncherait pas devant le concept -ce "muscle de l'esprit"- aurait raison de l'idoltrie qui paralyse un artiste crisp sur son soliloque. Car il s'agit ici de dmler la part de la non-vrit : de reconnatre dans la clture sur soi de l'artiste et de l'oeuvre la "tombe de la nuit", l'irruption d'une inauthenticit ontologique, celle de la ressemblance qui recourbe l'existant sur lui-mme pour le plier n'tre plus que sa propre caricature - ce qui permettra de le raconter. Ainsi, Lvinas se mfie des narrations, qu'il tient pour mensongres par principe : toujours en retard, elles font perdre du temps, et mme elles perdent le temps. Et comme Duthuit, il serait prt dclarer "inimaginable" le Muse imaginaire de Malraux: ses yeux, la proscription des images, invention du monothisme, est le seul vritable garde-fou contre le destin. Pareille attitude avait t plutt frachement accueillie aux Temps modernes, o "La ralit et son ombre" ne fut publi que dment chapeaut par un ditorial anonyme (mais rdig par Merleau-Ponty), qui mettait des rserves sur le dfaut de "gnrosit" dont faisait preuve Lvinas en rcusant la doctrine sartrienne de l'engagement. Nous tions en 1948; la rponse de Lvinas ne vint qu'en 1964, dans le texte d'hommage Merleau (dcd en 1961) paru sous le titre de "La signification et le sens". Elle consiste en une redfinition "dynamique" de l'oeuvre, comme "mouvement du Mme vers l'Autre, qui ne retourne jamais au Mme". L'oeuvre "pense jusqu'au bout", ajoute Lvinas, "exige une gnrosit radicale du mouvement qui dans le Mme va vers l'Autre. La gratitude serait prcisment le retour du mouvement son origine." (1) Si elle est sans retour, l'oeuvre n'est cependant pas "un jeu en pure dpense"(2) : Lvinas n'est pas Bataille. L'oeuvre, sans revenir au Mme, c'est-dire son origine ou son auteur, va donc bnficier ce dernier en quelque sorte terme. Mais il devra, s'armant de "patience", attendre sa propre disparition avant de se voir rcompenser. "Renoncer tre le contemporain du triomphe de son oeuvre, c'est entrevoir ce triomphe dans un temps sans moi, viser ce monde-ci sans moi, viser un temps par del l'horizon de mon temps: eschatologie sans espoir ou libration l'gard de mon temps". Il faut assumer ce "passage au temps de l'Autre"(3) : ne pas usurper sa place, ne pas chercher la gloire. "La patience ne consiste pas, pour l'Agent, tromper sa gnrosit en se donnant le temps d'une immortalit personnelle."(4) Lvinas admire Ernst Bloch, qui aura oeuvr pour la rvolution sans songer faire main basse sur la Terre Promise. Telle est l'thique de l' "engagement" selon Lvinas :
289/514
correspondant une "ontologie du n'tre-pas-encore", elle consiste "tre pour la mort afin d'tre pour ce qui est aprs moi."(5) Tmoignant de la "jeunesse radicale de l'lan gnreux", elle se veut "liturgie", sans pour autant renvoyer "aucune signification emprunte une religion positive quelconque". Elle est "l'thique mme."(6) D'o sa profonde actualit. En effet, ne cherchant pas se vanter, c'est-dire se raconter, elle se contente d'tre "de son poque". Sous ce vocable, il convient d'entendre non plus l're des festins en pleine peste, mais l' "action pour le monde qui vient" - au sens o Lon Blum, du fond de la prison o on l'avait jet en 1941, crivait qu'il travaillait "dans le prsent, non pour le prsent."(7) En somme, l'poque, c'est le "dpassement de son poque". Blum disait prendre appui, pour lgitimer son attitude, sur une parole de Nietzsche : "Que l'avenir et les plus lointaines choses soient la rgle de tous les jours prsents". Mais la noblesse du geste par lequel le Soi court-circuite son temps pour assumer le temps de l'Autre, faut-il pour la conforter la rabattre sur une lgalit? Qu'importe la maxime qui donne Blum la "force trange de travailler, sans travailler pour le prsent. La force de sa confiance est sans commune mesure avec la force de sa philosophie."(8) Cette distance l'gard de la philosophie, mme si le Dit de la philosophie dit vrai, mme s'il remet nos pendules l'heure en nous intimant d'avoir aller de l'avant, Lvinas en fait l'un des ressorts majeurs de son magnum opus, Autrement qu'tre ou au-del de l'essence. Le livre s'ouvre en effet sur une critique sinon de la Terre Promise, du moins de la vrit qui "se promet". "Toujours promise, toujours future, toujours aime, la vrit est dans la promesse et l'amour de la sagesse, mme s'il n'est pas interdit d'apercevoir, dans le temps du dvoilement, l'oeuvre structure de l'histoire et une progression dans le successif jusqu'au bord de la non-philosophie". La philosophie, toutefois, "amour de la vrit toujours future, se justifie dans sa signification la plus large: sagesse de l'amour."(9) Il lui faudra, au fil du parcours lvinassien, se rdimer : s'efforcer d'galer la "confiance" de Lon Blum en assumant non pas seulement son propre temps, mais le temps de l'Autre, temps de l'thique et temps esthtique de la liturgie. En effet, il est clair que le temps de la vrit qui "se promet" et se profile l'horizon de l'tre est un temps fini, un temps qui revient au Mme et dont la gratitude permet de venir bout. En art aussi, tout est bien qui finit bien; l'oeuvre acheve, non liturgique, comble en quelque sorte le besoin esthtique. Elle rpond, mme par son inachvement - songeons l'opera aperta selon Umberto Eco - , l'exigence de calculabilit au nom de laquelle le sujet, se confectionnant des objets temporels finis, s'accomplit, cuve sa tautologie et sa totalit, bref s'en remet en "fin de compte" l'ontologie et la vrit de l'tre.
290/514
La finition du non finito, comble du raffinement, s'inscrit dans la lgalit, dans la jurisprudence du jugement esthtique: elle obit la loi de l'essence comme "temporalisation du temps" ou "diastase de l'identique" ou "verbalit du verbe". Le miracle esthtique, c'est cette "modification sans altration ni transition" par laquelle le Mme "se dessaisit de lui-mme" et "se dcouvre", sort de sa nuit et se dnude de son opacit, pour se livrer en pleine lumire; c'est la phnomnalisation de l'essence par laquelle celle-ci ne se borne plus dsigner "les artes des solides ni la ligne mobile des actes o une lumire scintille", mais fait irruption et vient en premire ligne, bref occupe le terrain en se montrant et en s'auto-dsignant. Ainsi Raoul Dufy, chez qui "les couleurs sortent de leurs contours ou ne les frlent pas"(10), en illustrant les thses du chimiste Maroger sur la diffraction de la lumire par la couleur, allge les choses et les rige en tres: sa peinture va droit l'essentiel, en elle l'essence des choses ne fait pas que promettre et se promettre, elle se compromet et purifie la pte laquelle elle met la main, lumire "talant" les couleurs pour mieux les chantillonner et en autoriser le survol et l'inventaire exhaustif. L'insatisfaction laquelle fait droit Autrement qu'tre porte prcisment sur la "rcapitulation", si l'on peut dire, de cette "dispersion originelle de l'opacit"(11) en un seul faisceau lumineux, dment simultanis et synchronis, qui homognise tout ce qu'il rencontre en une mme transparence, comme si les choses exigeaient d'tre dmatrialises, comme si ce vieux meuble attendait que lui soit pargne l'humiliation de craquer dans la pnombre. A la lumire "originelle" de l'essence, "l'tre sort de la nuit, ou, du moins, quitte le sommeil nuit de la nuit" (12) ; mais "avant" l'essence et "avant" le jour, rien n'est encore dit et pourtant le Dire pr-dispose, pr-dit tout apparatre, comme si la prhistoire de la synchronie relevait de la diachronie. Ce Dire, le Dire du pote (13) l'exprime-t-il ? (14) A cette dernire question, une note d'Autrement qu'tre rpond en rsumant, d'un trait ou presque, "La ralit et son ombre": "Le pass immmorial est intolrable la pense. D'o l'exigence de l'arrt: anank stnai. Le mouvement au-del de l'tre devient ontologie et thologie. D'o aussi l'idoltrie du beau. Dans son indiscrte exposition et dans son arrt de statue, dans sa plasticit, l'oeuvre d'art se substitue Dieu. Par une subreption irrsistible, l'incomparable, le diachronique, le non-contemporain, par l'effet d'un schmatisme trompeur et merveilleux, est "imit" par l'art qui est iconographie. Le mouvement au-del de l'tre se fixe en beaut. La thologie et l'art "retiennent" le pass immmorial."(15) On ne saurait mieux exprimer l'quivoque dans laquelle se tient ncessairement la transcendance l'instant o, pour se manifester, elle est tenue de traverser l'immanence. C'tait le risque qu'affrontait Maurice Blanchot: le
291/514
langage du pome peut "passer l'indicible", mais cet indicible est cens se dire, et donc, au rebours de ce qu'exige la liturgie, "revenir au Mme". Dans "Maurice Blanchot et le regard du pote", Lvinas constatait que "de cette alternance de contraires, l'un submergeant l'autre, ne se dgage point un plan de pense o cette alternance se surmonte et o la contradiction s'apaise." (16) Commentant de son ct Autrement qu'tre, Pierre Hayat diagnostique "une vritable difficult. Car les mmes catgories -l'entretemps, le dgagement, l'incomparable - servent Lvinas penser aussi bien l'art que l'thique. On peut en dduire que l'art est la contrefaon de l'thique. Mais on peut supposer aussi que par sa ressemblance -ft-elle trompeuse - avec l'thique, l'exprience esthtique duque au langage de l' "autrement qu'tre."(17) Peut-tre l'amorce d'une solution est-elle, avec les analyses que Lvinas a consacres Blanchot, porte de la main. L'oeuvre critique de Blanchot, nous dit Lvinas, se situe "bien en-dessous de l'art qui est le voyage au bout de la nuit, et non seulement le rcit du voyage". Elle n'en a pas moins le mrite de nous rappeler que "l'authenticit de l'art doit annoncer un ordre de justice, la morale d'esclaves absente de la cit heideggerienne"(18); autrement dit, que "dans le monosyllabisme de la faim, dans la misre o maisons et choses retournent leur fonction matrielle, au sein d'une jouissance sans horizon, luit le visage de l'homme." (19) La conjonction de l'thique et de l'esthtique se laisse discerner comme telle. Mais l'oeuvre proprement littraire de Blanchot ne tient-elle pas les promesses d'une telle "critique philosophique"? A en juger par l'extraordinaire exgse qu'il propose de L'Attente l'oubli, Lvinas semble bien rpondre par l'affirmative. En se prtant apparemment un dferlement langagier rsolument monotone, centr sur la thmatique du ressassement indfini et l'indcidabilit du positif et du ngatif, Blanchot a fait oeuvre minimaliste en se contentant de se tenir l'coute d'un Neutre ou d'un Tiers exclu qui parat venir d'ailleurs en ce qu'il voque, comme par une "inspiration" atmosphrique, la mystrieuse prsence d'une absence. Rien, pourtant, ne justifie dans un tel "rcit" l'impression d'une ouverture sur un monde autre, tant l'auteur parat respectueux de "l'acte ontologique que ce discours accomplit et qui dj emmure ce discours"(20) ; rien, si ce n'est une rptition pousse jusqu' l'incantation potique, et qui, force de nomadiser sur place, fait vaciller la clture dans laquelle s'est enferm le texte, comme sous l'emprise d'un souffle qui aurait en mme temps -c'est--dire de manire immmoriale : depuis toujours- prcipit l'ontologie hors de ses gonds. Epiloguant sur cette puissance d' "oubli", Lvinas en souligne l'efficace : Blanchot, dit-il, est parvenu rfuter "l'enseignement hglien sur la mort de l'art depuis la fin de l'antiquit, sur sa subordination la religion au moyen ge, et la philosophie de nos jours."(21)
292/514
Comment en effet Blanchot s'y prend-il pour donner l'impression d'une ouverture sur l'Autre, alors que rien, dans la tentative de dialogue de L'Attente l'oubli, ne s'nonce qui soit de nature confirmer que le dialogue se noue? Deux voix, certes, se proposent l'attention du lecteur; mais elles sont parfaitement interchangeables et n'affirment rien qui ne soit immdiatement dans la mme lance, dans le mme souffle- gomm ou effac. Les distinguer devrait aller de soi : l'auteur ne s'est pas priv de consteller son texte d'indices susceptibles de conduire une identification - ne serait-ce que l'alternance du tutoiement et du vouvoiement... Mais les appels n'ont aucune suite! Et l'on se prend peu peu s'habituer cette incertitude : quelque chose se dit probablement, sans que l'on puisse en discerner la teneur, ni mme l'articulation prcises; les mots se parlent, s'entretiennent, se croisent et se recroisent; mais les voix continuent se chercher, sans parvenir enclencher une communication dans la dure : elles masquent et oblitrent le sens. Or ce sens est le sens de l'Autre, qui ne se manifeste qu'en se drobant. On se situe ainsi au plus prs du Jean Grenier des Entretiens sur le bon usage de la libert, pour lequel "l'existence de l'absolu se cache et bouge derrire la tapisserie du monde. On ne la voit pas, elle se manifeste par une absence qui est plus active que les prsences, comme une soire laquelle manque le matre de maison."(22) Tout le gnie de Blanchot est l: maintenir le rcit au degr zro, en faisant ressortir le manque partir de la profusion. D'o le constat de Lvinas : la priorit du sens oblige celui-ci se dfalquer du Dit; le Dit ne sera jamais qu'ouroborique, entravant (nomos) l'errance (nomas) du Dire. Blanchot, cependant, contourne en quelque sorte l'obstacle (sur lequel insistait, on l'a vu, "La ralit et son ombre") : il "met en cause la prtention, en apparence incontestable, d'un certain langage d'tre le porteur privilgi du sens, d'en tre la source, l'embouchure et le lit."(23) Mais cela conduit s'interroger sur le sort de l'hermneutique, c'est--dire sur le mode de rvlation du sens : "Le sens, demande Lvinas, tient-il un certain ordre de propositions bties selon une certaine grammaire pour constituer un discours logique? Ou le sens fait-il exploser le langage pour signifier parmi ces clats (la grammaire tant sauve pour Blanchot!), mais dj en esprit et en vrit sans attendre d'interprtation ultrieure?" (24). Question qui recoupe celle de la "noire lumire" voque propos du "non vrai"(25) : s'il s'avre que "L'Attente l'oubli refuse au langage philosophique de l'interprtation, qui parle sans arrt (et auquel Blanchot critique littraire, se plie), la dignit d'ultime langage"(26), ne doit-on pas revenir sur l'ensemble de la problmatique, en remontant naturellement sa premire formulation chez Heidegger(27)? Qu'en est-il de l' "explosion" du langage -ou de sa musicalisation- de Heidegger Blanchot, et de l Lvinas lui-mme? Impossible, d'autre part de dissocier de toute cette enqute l'enjeu, qui n'est sans doute acadmique qu'en apparence, de la "moralisation" de l'esthtique.
293/514
Nous le disions ds le dpart, chaque fable comporte une moralit; plus largement, le statut du rcit dpend d'une confrontation au moins implicite entre ces deux disciplines canoniques que sont l'thique et l'esthtique; si bien qu'il importe de se demander, comme l'a fait John Llewelyn(28), si leur fusion est envisageable. En refuser le principe, "c'est boucher l'ouverture o s'annonce, mais aussi se dnonce -et par l se transcende-, le tournoiement en rond du discours cohrent."(29) Considrer en effet l'histoire de l'art comme "termine" en l'intgrant au systme de la totalit, c'est la verrouiller dans le cercle d'une logique de la philosophie au sens d'Eric Weil. Mais la posie, avec ses hsitations et ses surprises, ses intermittences et ses rebonds, brouille les cartes et gomme le sens de l'histoire. C'est que rien ne l'infode au primat du seul espace visuel dans lequel closent les ides et se dvoile "le monde vrai"; la synchronie d'une ontologie acheve, elle substitue la qute diachronique de la rencontre avec l'Autre et des imprvus du dialogue. L'"esthtisation de l'thique" -l'enchevtrement de l'impulsion vers le Bien et de l'aisthesis, de la sensation comme telle - passe par l'abandon de la rfrence au genius loci, la toute-puissance du lieu, au profit de la potique du "sjour sans lieu", que l'article sur "Maurice Blanchot et le regard du pote" dcrivait comme une sorte d'arte povera. Sur ce point, la rflexion de Lvinas se fait plus incisive. Elle a montr comment venir bout du discours de la totalit, lequel, sous couleur de perfection formelle, coupait la racine toute vellit de signifiance thique. Contester le privilge du visible, c'est se prmunir contre l'assujettissement de l'art l'universel, lequel ne s'accommode que d'un discours prfabriqu et prcontraint, donc muet proportion de son immuabilit : dcrter la fin de l'histoire de l'art, c'est imposer aux artistes le silence des cimetires. A l'inverse, tenir que "les prsupposs du parler cohrent ne peuvent plus rfuter ce que parler veut dire"(30), c'est ouvrir la voie au Dire en faisant sauter le mur du visible. Et c'est en ce sens -plnier...- qu'est autorise ce que nous appelions plus haut la "musicalisation" de ce Dire. Dans le commentaire qu'il avait crit en 1949 propos des Biffures de Michel Leiris, Lvinas regrettait la relative timidit dont cet auteur faisait preuve l'gard de tout ce qui n'tait pas le "contenu pens" de son discours: en choisissant de privilgier l' "immanence" contre la "transcendance des mots", l'crivain se coupait en quelque sorte la parole lui-mme; l'ambigut des Biffures venait de ce parti pris de "clart", finalement ruineux parce que trop exclusivement vou magnifier l'intellect. En compensation, Lvinas esquissait le programme d'une vritable musique du verbe. Il dcouvrait en particulier dans le son, "et dans la conscience comprise comme audition - une rupture du monde toujours achev de la vision et de l'art. Le son, tout entier, est retentissement, clat, scandale. Alors que dans la vision une forme pouse le contenu et l'apaise, le son est comme le dbordement de la qualit sensible par elle-mme, l'incapacit o se trouve la forme de tenir son
294/514
contenu -une vritable dchirure dans le monde- ce par quoi le monde qui est ici prolonge une dimension inconvertible en vision. C'est par l que le son est symbole par excellence - dpassement du donn. Si cependant il peut apparatre comme un phnomne, comme ici - c'est que sa fonction de transcendance ne s'impose que dans le son verbal."(31) L'art par excellence du "son verbal", la posie, se dfalque par consquent du monde "toujours achev" (c'est--dire contrl par le "discours cohrent") "de la vision et de l'art". C'est - au moins en premier lieu - dans et par la posie que l'esthtique se rvle apte investir l'thique; c'est dans et par la posie que, si tant est que la posie consiste en l'application au langage des procds de la musique(32), l'thique trouve se musicaliser. Il reste que la rencontre de l'thique et de l'esthtique est l'affaire du seul Dire. "Et peut-tre avons-nous tort, conclut de faon quelque peu provocante Lvinas, d'appeler art et posie cet vnement exceptionnel -cet oubli souverain- qui libre le langage de sa servitude l'gard des structures o le Dit se maintient. Peut-tre Hegel avait-il raison pour ce qui concerne l'art. Ce qui compte -qu'on l'appelle posie, ou comme on voudra- c'est qu'un sens puisse se profrer au-del du discours achev de Hegel, qu'un sens qui oublie les prsupposs de ce discours devienne fable."(33) Mais ces "prsupposs", comment les oublier? Ce que rclame Lvinas, c'est, encore une fois, que la posie (ou la musique du verbe) se mette en devoir de transformer "les mots, indices d'un ensemble, moments d'une totalit, en signes dlivrs perant les murs de l'immanence, drangeant l'ordre."(34) A n'en pas douter, Blanchot y est parvenu dans L'Attente l'oubli (dont l'intitul, avec son dfaut de ponctuation, donne dj rflchir .. ). Il a su se jouer de ces rgles de la cohrence dont l'emprise demeure pourtant certaine dans le moindre de ses noncs. "C'est la voix qui s'est confie, a-t-il lui-mme not, et non pas ce qu'elle dit."(35) Le "sujet" du livre n'tant rien de moins que le dessaisissement de la signification, l'auteur s'applique mnager les failles, interstices ou "entretemps" par o s'insinuera la transcendance. L'Attente l'oubli consomme donc la ddiffrenciation des genres : il s'agit d'un pome narratif, mais qui offre, en guise de narration, le rcit de sa gense; pote de la posie, Blanchot oeuvre la charnire entre texte et paratexte. Il n'empche que le soupon formul contre Kierkegaard, de reproduire -ft-ce l'envers- Hegel force de s'en dmarquer, ce soupon risque de se trouver ici aussi lgitim. D'autant que si "la grammaire est sauve", la retombe dans les rets de la cohrence parat inluctable; tout est toujours recommencer. A moins que la destruction ne vienne relayer la dconstruction...(36) Peut-tre convient-il, pour prendre une mesure plus exacte de cette ventualit, d'envisager le problme par l'autre bout de la lorgnette. On peut
295/514
s'inspirer cet gard du commentaire particulirement suggestif de la pense lvinassienne qu'a propos Daniel Parrochia, en s'interrogeant sur le degr de mallabilit auquel il est aujourd'hui possible de porter les structures "ensemblistes" d'inclusion et d'appartenance qui prsident, en bonne logique, au fonctionnement du discours cohrent(37). Autrement dit, jusqu' quel point un mathmaticien accepterait-il le raisonnement de Lvinas? Accepterait-il d'accompagner, ne serait-ce que sur un bout de chemin, la remonte de l'auteur de Totalit et infini vers l'en de de tout systme ? Nous voquions l'anti-hegelianisme de Kierkegaard. Rappelons en quels termes l'auteur des Miettes philosophiques formulait le dbat: "Etre un systme et tre clos se correspondent l'un et l'autre. Mais l'existence est justement l'oppos. Du point de vue abstrait, systme et existence ne se peuvent penser ensemble, parce que la pense systmatique, pour penser l'existence, doit la penser comme abolie, et non pas comme existante. L'existence est ce qui sert d'intervalle, ce qui tient les choses spares, le systme est la fermeture, la parfaite jointure."(38) La consquence va de soi : "Un systme de l'existence ne peut tre donn". La logique hegelienne du concept s'en tient l. D'o son abstraction, quoi fait cho, selon Parrochia, la mathmatique des modernes, fondamentalement ensembliste depuis Cantor. Seulement, se contenter de classer et de rpartir, de rpertorier et de mettre en ordre, c'est laisser chapper le pr-individuel et l'antprdicatif. C'est perdre de vue l'instantan et le discontinu, le spontan et le contingent. Plus la totalit se suffit elle-mme et plus elle tend se faire totalitaire, ne mme plus percevoir comme un manque le dfaut de prise en compte de ce qui ne lui "manque" pas, et lui parat ds lors relever du superflu, qu'il s'agisse du Bien chez Platon ou de la racine de marronnier dans La Nause. En regard, reconnatre "autrui comme l'absolument Autre qui ne fait pas nombre avec moi et qui ne peut, de ce fait, rvler son essence en une commune appartenance un ensemble (quel qu'il soit)"(39), c'est renoncer ne le jauger qu'en fonction de ce qui le limite. A la finitude de l'tre, Lvinas substitue la "sparation l'gard de l'infini."(40) Il y a, certes, un paradoxe opter pour un infini "admettant un tre en dehors de soi qu'il n'englobe pas - et accomplissant, grce ce voisinage d'un tre spar, son infinitude mme."(41) Sans doute estce en songeant la tradition judaque que Lvinas rclame un infini "qui ne se ferme pas circulairement sur lui-mme, mais qui se retire de l'tendue ontologique pour laisser une place l'tre spar."(42) Nanmoins, un tel infini renvoie tout autant l'enseignement le plus haut du platonisme : il "s'ouvre l'ordre du Bien", un ordre "qui ne contredit pas, mais dpasse les rgles de la logique formelle."(43) L'hyperbole joue ici, et en gnral dans l'ensemble de la rflexion lvinassienne, un rle capital; c'est ce que confirme en particulier Autrement qu'tre: "c'est le superlatif, plus que la ngation de la catgorie, qui
296/514
interrompt le systme, comme si l'ordre logique et l'tre qu'il arrive pouser gardaient le superlatif qui les excde : dans la subjectivit la dmesure du nonlieu, dans la caresse et la sexualit - la "surenchre" de la tangence, comme si la tangence admettait une gradation, jusqu'au contact par les entrailles, une peau allant sous l'autre peau." (44) De l'aveu de Lvinas lui-mme, il ne saurait tre question, en dfinitive, de nier la totalit ou l'ontologie en jetant par-dessus bord cohrence et rationalit, mais de les dborder, et, par ce mouvement, de rappeler l'ordre, c'est--dire de librer, une pense philosophique claquemure dans son inaptitude assumer l' "excs transgressant la pense catgorielle". La postmodernit consiste en ce sens affoler la machine en la mettant -si l'on peut dire - hors d'elle. Cela vaut galement pour une pense mathmatique incapable de fonder sur des "relations non collectivisantes" les "linaments d'une logique de la sparation."(45) En effet, s'il prolonge la thorie des graphes, le mathmaticien peut fort bien construire une "thorie des assemblages htrognes" qui se rvle susceptible de prendre en charge le "lien du sans lien" ou les "haeccits"- selon l'orthographe deleuzienne - l'aide desquels travaillent philosophes et artistes contemporains. Et s'il s'agit d'affranchir l'thique du rcit en visant une narrativit tous azimuts et sans entraves, il est parfaitement lgitime de chercher dvelopper une "logique des territoires" propre formaliser non seulement la sparation, mais les empitements entre systmes. Car on se donne alors la facult - que la "mrologie" de Lesniewski commenait dj explorer dans les annes trente... - d'expliciter bien des "interfaces" et des "pseudo-frontires" mrs pour une dterritorialisation(46).
297/514
Notes 1. Emmanuel Lvinas, "La Signification et le sens" in Humanisme de l'autre homme, Montpellier, Fata Morgana, 1972, p. 41. Cf. ce que disait Maurice Merleau-Ponty dans sa prsentation de "La ralit et son ombre" (Les Temps modernes, 4me anne, n38, novembre 1948, p. 769): "S'il (Lvinas) respecte l'indiffrence de la conscience artiste, il ne consent pas l'appeler gnrosit, et il y a du mpris dans ce respect". Le texte de "La ralit et son ombre" a t rimprim dans Les Imprvus de l'histoire, Montpellier, Fata Morgana, 1994, p. 123-148. 2. Lvinas, "La Signification et le sens", cit. p. 42. 3. Lvinas, loc. cit., ibid. 4. Lvinas, loc. cit., ibid. 5. Lvinas, loc. cit., p. 43. 6. Lvinas, loc. cit., ibid. 7. Lvinas, loc. cit., ibid. 8. Lvinas, loc. cit., p. 43-44. 9. Lvinas, Autrement qu'tre ou au-del de l'essence, La Haye, Martinus Nijhoff, 1974, p. 37. 10. Lvinas, op. cit., p. 38. 11. Cf. la "multiplication de l'identique" dont parle Lvinas, ibid. 12. Lvinas, op. cit., ibid. 13. Cf. Lvinas, "Maurice Blanchot ou le regard du pote", Monde nouveau, 11me anne, n 98, mars 1956, p.6-19; rimprim dans Sur Maurice Blanchot, Montpellier, Fata Morgana, 1975, p. 8-26 (sous le titre "Le regard du pote"). 14. Lvinas, Autrement qu'tre..., cit., p. 38-39. 15. Lvinas, op. cit., p. 191, note 21. A comparer avec la p. 185, note 10.
298/514
16. Lvinas, Sur Maurice Blanchot, cit., p.18. 17. Pierre Hayat, prface aux Imprvus de l'histoire, cit., p.22-23. 18. Lvinas, Sur Maurice Blanchot, cit., p. 24. 19. Lvinas, Sur Maurice Blanchot, cit., p.25. 20. Lvinas, "La servante et son matre", Critique, n229 (Maurice Blanchot), juin 1966, p. 514-522 (cf. p. 516); rimprim dans Sur Maurice Blanchot (cit.) p. 27-43 (cf. p. 32). 21. Lvinas, Sur Maurice Blanchot, cit., p. 32. 22. Jean Grenier, Entretiens sur le bon usage de la libert, Paris, Gallimard, 1948, p.115. 23. Lvinas, Sur Maurice Blanchot, cit., p. 32-33. 24. Lvinas, op. cit., p.33. 25. Lvinas, op. cit., p. 23. 26. Lvinas, op. cit., p. 33. 27. Cf. Gerald L. Bruns, Heideggers Estrangements, New Haven, Yale University Press, 1989; "The Otherness of Words: Joyce, Bakhtin, Heidegger", in Hugh J. Silverman ed., Postmodernism - Philosophy and the Arts, New York, Routledge, 1990, p. 120-136; "Heidegger and the problem of philosophical language", in Gary Shapiro ed., After the Future, Postmodern Times and Places, Albany, State University of New York, 1990, p. 303-314. Sur le rapport entre thique et langage dans l'art d'aujourd'hui, cf. Gerald L. Bruns, "Poethics : John Cage and Stanley Cavell at the Crossroads of Ethical Theory", in Marjorie Perloff and Charles Junkerman ed., John Cage: Composed in America, The University of Chicago Press, 1994, p. 206-225. 28. Cf. John Llewelyn, "L'intentionnalit inverse", in Eliane Escoubas d., Art et phnomnologie, La part de l'oeil, n7,1991, p. 97. John Llewelyn propose une lecture "restrictive" de Lvinas ; il croit devoir s'appuyer sur Merleau-Ponty pour soutenir que "la chose qui nous regarde nous impose une responsabilit non-drive envers elle", ce qui l'oblige rcuser "la restriction qu'apporte Lvinas la responsabilit directe lorsqu'il la limite
299/514
au cas o je suis l'accusatif du regard de l'autre homme (ou de Dieu)." (p. 101) De mme, dans son livre sur Emmanuel Lvinas : The Genealogy of Ethics (Londres et New York, Routledge, 1995, p. 194) il mentionne la rfrence de Lvinas Rodin dans Entre nous, Essais sur le penser l'autre (Paris, Grasset/Fasquelle, 1991, p. 262) comme marquant le point extrme d'une assomption de responsabilit, en dehors de l'vocation directe d'un visage. Ce texte, il est vrai, suggre qu'au visage peut venir se substituer "la nudit d'un bras sculpt par Rodin", ou encore la nuque de la personne qui vous prcde devant un guichet de la Loubianka, selon une observation de Vassili Grossmann dans Vie et destin (exemple que Lvinas reprendra dans son dialogue avec Franoise Armengaud propos de Sacha Sosno, cf. De l'oblitration, Paris, La Diffrence, 1993). Il n'empche que Lvinas a pris soin de dissuader son interlocuteur d'entendre le mot visage "d'une manire troite". De mme, il avait dj confi Philippe Nemo (dans Ethique et infini, Paris, Fayard, 1982, p. 125-126) qu'il faut se garder de banaliser le statut des livres, en les rejetant "parmi les outils ou les produits culturels de la Nature ou de l'Histoire, alors que leur littrature opre une rupture dans l'tre et se ramne aussi peu je ne sais quelle voix intime ou l'abstraction normative des "valeurs" que le monde lui-mme o nous sommes ne se rduit l'objectivit de ses objets. Je pense qu' travers toute littrature parle, ou balbutie, ou se donne une contenance, ou lutte avec sa caricature, le visage humain". Il est probable que Lvinas a fait sienne la thse de Max Picard selon laquelle "Par le visage humain conu l'image de Dieu, l'univers se fait forme plastique; le grouillement de particules prend un sens en se cristallisant en images, en mtaphores initiales mme la sensibilit, en un langage originel, en un pome primordial'. Il s'agit donc pour Picard de "dchiffrer l'univers partir de ces images ou mtaphores fondamentales que sont les visages humains". ('Max Picard et le visage", in Noms propres, Montpellier, Fata Morgana, 1976, p. 143 ; ce texte date de 1966, anne de publication de "La Servante et son matre"). 29. Lvinas, "La Servante et son matre", loc. cit., p. 33. 30. Lvinas, op. cit., ibid. 31. Lvinas, "La transcendance des mots : propos des Biffures", Les Temps modernes, juin 1949; rimprim dans Hors sujet, Montpellier, Fata Morgana, 1987, p.219. 32. Cf. l'exgse de cette dfinition cagienne de la posie dans Gerald L. Bruns, "Poethics : John Cage and Stanley Cavell..." (loc. cit., p. 214) : lorsque Cage parle du silence non pas la faon de Mallarm, c'est--dire
300/514
comme excluant la matrialit du langage, mais en tant qu"'ouvrant les portes de la musique aux sons qui se trouvent jaillir dans l'environnement" (Cage, Silence, Middletown, Connecticut, Wesleyan University Press, 1961, p. 8), il introduit l'ide d'une "porosit" de l'oeuvre musicale -et donc du langage- l'gard du monde. Le monde, dit Gerald Bruns, "reoit l'autorisation d'occuper le site de l'art sans avoir payer le prix esthtique habituel". On se trompe toutefois en interprtant cet clatement de l'oeuvre comme une simple concession l'informel : il ne s'agit prcisment pas, chez Cage, d'une rvolution de palais, mais d'un retournement radical, car le bouleversement auquel on assiste consiste ne plus faire dpendre la relation de la musique et du bruit d'un choix esthtique (pour ou contre la dfinition classique de l'harmonie), mais d'un geste de "reconnaissance", au sens de Stanley Cavell (acknowledgment), le geste thique par lequel "la musique laisse les sons tre eux-mmes" (Cage, cf. Silence, et Pour les Oiseaux, Entretiens avec Daniel Charles, Paris, Belfond, 1976, passim). Comme le dit Bruns, "la musique devient, la manire heideggerienne, autant un couter qu'un jouer"; elle est considrer comme rpondant au bruit "en tant que personne, et mme, de faon encore plus sublime, en tant que l'Autre de Lvinas" Lvinas, dont Bruns relve que, ds "La ralit et son ombre", il professait que "la musicalit appartient au son naturellement" (cf. Les Imprvus de l'histoire, cit., p. 130). On est ici au plus prs du Walden de Thoreau, tel que nous l'a restitu Stanley Cavell - Thoreau, l'un des matres penser de Cage... - ; comme chez Thoreau en effet, la musique au sens canonique, l'"art" des sons, importe peu, ou en tout cas beaucoup moins que la rciprocit telle que l'instaure la relation de responsabilit; ds l'instant o la "musique rpondant au bruit" (music responding to noise) ne le fait qu' reconnatre celui-ci un droit de rponse - ce qui revient rpondre de lui - mais en "reconnaissant" (acknowledging) l'"appartenance" (toujours dj atteste) du musical au "son", donc le fait que le son rpond de la musicalit "naturellement" - , ds cet instant o, "naturellement", le son et la musique changent droit de cit, alors les choses ne sont plus les mmes. Car non seulement la justice - un "rapport o l'tant ne devient pas mon objet" (Lvinas, Les Imprvus de l'histoire, cit., p. 23) - cesse d'tre "conditionne par la vrit", ce qui restitue l'thique son primat sur l'ontologie et arrache l'artiste son irresponsabilit ; mais l'esthtique, l'aisthesis, sauve le Dire de son exil en exorcisant le Dit. Un passage extraordinaire de Stanley Cavell le donne penser, partir de certaines remarques de Wittgenstein (sur le "langage ordinaire"). Nos mots, dit Wittgenstein, sont lorsque nous philosophons, "en vacances" ( 132 des Investigations philosophiques; cf. aussi le 116), c'est--dire "au loin", "en dehors, absents, en vadrouille". Or "il nous appartient d'en chercher le retour", ce qui suppose qu'on les rapatrie
301/514
"de leur usage mtaphysique leur usage quotidien". Mais qu'en est-il au fond? "De quel point de vue conoit-on ici l'ide d'usage, celui de la philosophie ou celui du quotidien? Le quotidien est-il un point de vue? Cette conception est-elle elle-mme une dformation philosophique? Et puis il y a peut-tre ici l'ide que concevoir notre train quotidien d'change comme "usage" des mots, c'est dj souponner que nous en faisons mauvais usage, les maltraitons, mme tous les jours. Comme si l'identification mme du quotidien demandait dj trop de philosophie". Mieux vaut sans doute traduire "l'ide de ramener les mots par celle de les reconduire, de les guider - comme le berger - sur le chemin du retour; ce qui suggre non seulement qu'il nous faut les trouver, nous rendre l o ils se sont gars, mais qu'ils ne reviendront que si nous les attirons et les commandons, ce qui exige d'tre leur coute. Mais cette traduction n'est qu'une lgre amlioration, parce que le comportement de nos mots n'est pas spar de nos vies, pour ceux d'entre nous qui sont ns en eux, qui en sont matres. C'est aux vies mmes de prendre le chemin du retour". (Cavell, Une nouvelle Amrique encore inapprochable, trad. Sandra Laugier, Combas, Ed. de l'clat, 1991, p. 40-41). Se mettre l'coute des mots, n'est-ce pas faire retour l'Autre, l'Autre parlant en direct, au visage qui, me parlant, n'attend pas que je le dvisage, ni mme d'tre visible, pour faire sens, pour dlivrer le sens, pour Dire? Et si les mots ne prennent sens qu'en rsonnant, le Logos premier n'est-il pas Logos mousikos, voix sans visage, posie? L'autobiographie de Cavell est intitul A Pitch of Philosophy (Cambridge, Harvard U.P., 1994). 33. Lvinas, Sur Maurice Blanchot, cit., p. 33. 34. Lvinas, op. cit., p. 39. 35. Lvinas, op. cit., ibid., citant Blanchot. 36. Cf. Denise Souche-Dagues, Nihilismes, Paris, P.U.F, 1996, p. 246. 37. Daniel Parrochia, Mathmatiques et existence, Seyssel, Champ Vallon, 1991, p. 172-186. 38. Sren Kierkegaard, Post-scriptum aux Miettes philosophiques, trad. F. Prior et M.H. Guignot, Paris, Gallimard, 1968, p. 202, cit par Daniel Parrochia, op. cit., p. 180. 39. Parrochia, op. cit., p. 180.
302/514
40. Lvinas, Totalit et infini, La Haye, Martinus Nijhoff, 1971, p. 78; cit par D. Parrochia, op. cit., ibid. 41. Lvinas, Totalit et infini, cit., p. 76. La compatibilit entre infini et sparation l'gard de l'infini introduit un schme de pense que psychanalystes (Serge Leclaire) et philosophes (Gilles Deleuze) ont inventori de leur ct: le "lien du sans lien". Il s'agit de ce que Lvinas dnomme "religion"; le rattacher l' "au-del de l'essence" revient rcuser toute thologie (cf. Lvinas, ibid.), en particulier noplatonicienne. Que la pense de Lvinas recroise, au moins ce propos, et mme dans l'ensemble de sa trajectoire, l'itinraire nietzschen, c'est ce que montre admirablement un ouvrage au sous-titre rvlateur: Levinas, The Genealogy of Ethics de John Llewelyn (cit. ; cf. en particulier la "dclaration d'intentions" propose en introduction, p. 3-4). 42. Lvinas, op. cit., p. 77. On pense, bien sr, au tsim-tsoum; cf. aussi, dans l'ouvrage de D. Parrochia, le thme de la Chekhina voqu partir de Martin Buber (cit., p. 220-221). 43. Lvinas, op. cit., ibid.; cf. la discussion de la substitution de la diffrence la ngation chez Lvinas dans le livre de Parrochia, p. 180-181. 44. Lvinas, Autrement qu'tre..., cit., p. 8, note 4; cit par D. Parrochia, op. cit., ibid. La disqualification du sens de la vue, comme le montre cette note, n'entrane nullement celle du toucher: cf les commentaires d'Edith Wyschogrod ("Doing Before Hearing: On the Primacy of Touch", in Franois Laruelle d., Textes pour Emmanuel Lvinas, Paris, Ed. JeanMichel Place, 1980, p. 179-203), Paul Davies ("The Face and the Caress : Lvinas' Ethical Alterations of Sensibility", in David Michal Levin ed., Modernity and the Hegemony of Vision, Berkeley, University of California Press, 1993, p. 252-272), et Martin Jay (Downcast Eyes, Berkeley, University of California Press,1993, p.546-560). C'est que le toucher -et singulirement la caresse...- se meut dans la diachronie (la "tangence" et ses gradations) plus que dans la synchronie, laquelle demeure une dimension "visuelle". Si l'on veut que "l'indicible (ou l'anarchique) pouse les formes de la logique formelle", comme Lvinas en met l'hypothse, il lui faudra procder de faon caressante. "L'autrement qu'tre s'nonce dans un dire qui doit aussi se ddire pour arracher ainsi l'autrement qu'tre au dit o l'autrement qu'tre se met dj ne signifier qu'un tre autrement. (...) Ce dire et ce se ddire peuvent-ils se rassembler, peuvent-ils tre en mme temps? En fait, exiger cette simultanit, c'est dj ramener l'tre et au ne pas tre, l'autre de l'tre. Nous devons en rester la situation, extrme, d'une pense diachronique."
303/514
(Autrement qu'tre..., cit., ibid.) Chez Max Picard, Lvinas a dcouvert une argumentation exactement parallle, dans un "petit conte de vingt lignes" qu'il lui avait offert peu avant sa mort : "Quelqu'un passe son chemin en bordure de la fort. L se tient l'assassin. Le passant ne lui prte pas attention, car il se rcite sa propre histoire. L'assassin ne peut rien. Comme si l'inattention de sa victime le sparait du monde du crime et ne laissait pas au geste meurtrier l'instant qui est ncessaire l'acte d'assassinat, instant commun l'assassin et la victime. (...) Comme si dans son histoire personnelle - condition de ne laisser vide aucun instant - l'homme trouvait refuge contre la contemporanit."(Lvinas, Noms propres, cit., p. 145-146). Que l'homme puisse ainsi "chapper la communaut avec le mal", Lvinas confie avoir peine I'imaginer - "mais pourquoi alors, s'interroge-t-il, conserver le nom de Dieu dans mon vocabulaire?" A l'"quitemporalit" de Heidegger, la Gleichzeitlichkeit, ne faut-il pas de toute faon substituer son "superlatif", l'Ungleichzeitlichkeit d'Ernst Bloch? 45. Parrochia, op. cit., p. 181. 46. Cf. les dveloppements de cette thmatique chez Parrochia, p. l86-201.
304/514
Quatrime partie
Figures du dsuvrement
305/514
Chapitre 16 : Glose sur un pome de John Cage : Meister Duchamp or living on the water
MEISTER DUCHAMP OR LIVING ON WATER to reach the iMpossibility in thE presence of two lIke objectS To makE the memoRy imprint follow your principlEs and keep straight on you will Come to the right place Keep emptyness in view not wondering am i rigHt or doing something wrong thAt is the way to foRge ahead wiThout a qualm
MAITRE DUCHAMP OU VIVRE SUR L'EAU* pour que devienne iM possiblE face la sImilarit de deux objetS la Transmission du scEau mmoRial suivant vos principEs et allant toujours droit vous dbouCherez au juste lieu sans Kestionner ai-je raison ou me tromp-je gardez en vue le vide voil le cHemin qui permet que l'on Avance sans le moindRe repenTir
306/514
I Au dbut 1991, Emilie Zum Brunn me fit part de son projet d'un hommage collectif Matre Eckhart. Son vu tait d'attester de l'actualit de la pense de ce dernier dans l'art et non pas seulement dans la philosophie de notre poque; je n'ignorais pas d'autre part que certaines des rsonances orientales de l'oeuvre d'Eckhart ne lui taient pas indiffrentes. Je lui suggrai donc d'largir du ct des musiciens l'ventail des participants au recueil envisag : John Cage, incontestablement l'un des plus grands compositeurs de notre sicle, et sous la direction duquel j'avais eu la chance de pouvoir travailler pendant plus de trente ans, m'avait souvent parl de Matre Eckhart, dont l'importance lui avait t rvle trs tt, par la lecture de C.G. Jung et la frquentation d'Ananda K. Coomaraswamy et du Daisetz Teitaro Suzuki, deux philosophes orientaux dont il avait t le disciple; j'imaginais qu'il acquiescerait volontiers l'ide de joindre son tmoignage ceux qu'Emilie Zum Brunn s'tait mise en devoir de rassembler. C'est ce qui arriva : une lettre date du 14 avril 1991 m'apportait sa contribution, sous la forme d'un pome aussi dense que bref. Comme nulle explication n'accompagnait cet envoi, je proposai son auteur d'en rdiger un commentaire, que je soumettrais son approbation; il accepta. Je revis plusieurs fois John Cage avant son dcs, survenu en aot 1992 New York ; en juillet 1992, nous avions convenu par tlphone de nous retrouver en Allemagne pour le mois de septembre : cette occasion, il prendrait connaissance de mon texte, et nous le corrigerions ensemble. Le destin en dcida autrement. Nanmoins, nous avions pris le temps, au cours de plusieurs conversations (tenues notamment lors du Festival d'automne 1991 Madrid, o Emilie Zum Brunn tait venue nous rejoindre), d'voquer certains des attendus de l'admiration qu'prouvait Cage l'gard du Thuringien. Ainsi, bien que ma responsabilit, l'endroit des dtails de l'exgse que je suggre ici, soit plnire, elle se trouve quelque peu attnue sur le plan global ou doctrinal: j'espre n'avoir pas t trop infidle l'esprit du Matre de Stony Point. II Un mot, d'abord, sur le pome et sa technique. Il s'agit d'un mesostic. Sous ce vocable, qui dsigne le transfert, vers le milieu de chacun des vers d'un pome, du point critique o se fraye une lecture en verticalit (tandis que l'acrostiche mnageait semblable flchage ds la premire lettre de chaque vers), Cage a d'abord voulu forger - dans les Mesostics re Merce Cunningham - un portrait physique, visuel, celui de la silhouette (dessine l'aide de la seule typographie) d'un danseur en pleine action. Il fallait, en somme, suggrer en un instantan le galbe d'un corps et la tournure d'un geste : photographier un mouvement. La simple juxtaposition d'un ensemble de lettres prleves au
307/514
hasard dans un corpus littraire slectionn pour sa valeur symbolique (33 livres sur la danse), puis affectes de mutations graphiques elles-mmes alatoires (par emprunt un catalogue de caractres Letraset), et enfin soudes de haut en bas par leurs extrmits, suffisait fournir un pictogramme par page; et ce pictogramme, bien que dnu de sens "syntaxique", tait loquent. Seulement, le rsultat demeurait "figuratif", ou signaltique. Il en allait de ces premiers mesostics comme des images qui avertissent, dans une cabine d'avion, de cesser de fumer: au lieu de faire apparatre l'inscription No Smoking, on se contente de montrer une cigarette superpose d'un X - tout comme le Heidegger de Zur Seinsfrage "barre" l'Etre, le mot Sein, en le biffant d'une croix de Saint-Andr (1). Dsireux de s'attaquer plus directement au langage comme tel, parce que "le langage contrle nos penses", et qu'il est prsumer que "si nous changions notre langage, nos penses changeraient"(2), Cage s'avisa de la possibilit, qu'offrait le mesostic lui-mme si l'on tenait compte plus radicalement de l'ventualit de la lecture double, la fois horizontale et verticale, de substituer une vision globale, instantane et semelfactive, un parcours discursif et continu. En choisissant non plus d'atomiser les mots et de ne projeter sur la page que des voyelles ou consonnes isoles, mais d'assigner l'une des dimensions de lecture - par exemple la verticale - l'nonc alphabtique d'un patronyme ou d'une notion-cl, tout en rservant la seconde dimension - l'horizontale - l'expos d'une citation, fragmente ou non, due au titulaire du patronyme, ou l'vocation d'un fait ou geste li la notion-cl, on se donnait la facult de faire dpendre le "sens" (horizontal) de la contingence du "non-sens" (vertical). Cela revenait entrer au sein du langage, le pntrer, mais de manire le subvertir : le soumettre la "discipline" d'un nom (en soi toujours arbitraire), ou d'une squence alphabtique (en elle-mme ncessairement gratuite). Arthur J. Sabatini l'a fait observer propos des "performances silencieuses" auxquelles le professeur de "potique" John Cage a initi ses tudiants de Harvard : elles renouaient avec une pratique en honneur chez les potes latins, et que Ferdinand de Saussure a tudie dans ses Anagrammes, tout en la rattachant l'hymnographie vdique - celle qui consistait, dans des temps immmoriaux, "reproduire, dans un hymne, les syllabes intervenant dans la composition du nom sacr que l'hymne clbrait"(3). Je puis faire tat, sur ce point, de la confirmation que m'a donne John Cage : il considrait certains au moins des ses mesostics comme des mantras. III Cela dit, il peut paratre trange que le mesostic compos spcialement par John Cage en vue de rendre hommage Matre Eckhart s'accommode, au niveau de son titre, d'une rfrence Marcel Duchamp, rebaptis pour l'occasion "Meister Duchamp"; d'autant qu' premire vue, si la premire strophe, lue en
308/514
verticalit, mentionne bien "Meister", la seconde rtablit "Eckhart" dans ses droits lgitimes. Duchamp a, certes, profondment marqu John Cage. On sait qu'il lui a enseign les checs, ce qui - l'ironie aidant - pourrait suffire expliquer la substitution de "Meister" "Marcel"; plus profondment, Cage a reconnu de nombreuses reprises, et dans des textes sans la moindre quivoque, tout ce qu'il devait au compositeur de l'Erratum musical, lequel, quarante ans avant lui, tirait dj au hasard l'ordre des sons dans des partitions "indtermines quant l'excution" avant la lettre : l'allgeance d'un tel lve un tel prcurseur passait ncessairement, semble-t-il, par la promotion de ce dernier au rang magistral qu'il ne chercha, au reste, jamais briguer. - Nous sommes cependant, avec ces considrations, assez loin du compte : que pouvait-il bien y avoir de commun, aux yeux de Cage, entre Eckhart et Duchamp ? Serait-ce seulement ce que Gilles Deleuze, aprs Serge Leclaire, a appel le "lien du sans-lien"? Ou une simple euphonie? Reportons-nous cependant la problmatique du langage telle que nous l'voquions propos des mesostics en gnral. Au cours de l'entretien pendant lequel John Cage faisait ressortir la diffrence qui sparait, selon lui, le signe (linguistique) du signal (iconique : la cigarette biffe), son interlocuteur, Niksa Gligo, lui demanda la raison de son hostilit l'gard de la syntaxe. Et comme il lui tait rpondu par une rfrence Norman O. Brown, lequel professait, comme jadis Henry David Thoreau, que le "bruit" que faisaient les mots en dfilant mthodiquement se ramenait finalement au "pitinement sourd des lgions en marche", Gligo insista : "Mais cela me rappelle la parole de Nietzsche selon laquelle notre besoin irrpressible de grammaire renvoie l'incapacit dans laquelle nous nous trouvons de nous passer de Dieu. Votre opposition la syntaxe signifie-t-elle que Dieu ne nous est nullement ncessaire ?" - Rponse : "Certes. Et Duchamp, de son ct, quand on lui demanda ce qu'il pensait de Dieu, rtorqua: Ne parlons pas de a. C'est l'ide la plus stupide que l'homme ait jamais eue."(4) IV Une telle fin de non-recevoir ne peut videmment que nous laisser insatisfaits. Il n'est cependant nullement certain qu'elle reprsente, pour Duchamp, le dernier mot; ni non plus pour Cage, mme si ce dernier fait mine d'emboter ("syntaxiquement"!) le pas Duchamp. Le contexte, d'abord, duquel se trouve extraite la citation que John Cage fait de Duchamp, vaut d'tre rappel : "Quand l'homme invente quelque chose, dit Duchamp Pierre Cabanne, il y a toujours quelqu'un pour et quelqu'un contre. C'est une imbcillit folle d'avoir cr l'ide de Dieu. Je ne veux pas dire que je ne sois ni athe, ni croyant, je ne veux mme pas en parler."(5) - Mais l'entretien avec Cabanne possde son tour un contexte, dont tmoigne la lettre qu'crivait Duchamp le 4 octobre 1954, et dans laquelle il s'exprime en ces termes : " je
309/514
n'accepte pas de discuter sur l'existence de Dieu - ce qui veut dire que le terme "athe" (en opposition au mot "croyant") ne m'intresse mme pas, non plus que le mot "croyant", ni l'opposition de leurs sens bien clairs. Pour moi, il y a autre chose que oui, non et indiffrent - c'est par exemple l'absence d'investigations de ce genre".(6) - Est-ce clair ? Pas tout fait. Dans un manifeste fameux recueilli dans Marchand du sel, et intitul "Le processus cratif", Marcel Duchamp laisse entendre qu'une telle "clart" ne peut, du moins pour un artiste digne de ce nom, que se laisser dsirer : "Selon toutes apparences, l'artiste agit la faon d'un tre mdiumnique qui, du labyrinthe par-del le temps et l'espace, cherche son chemin vers une clairire."(7) De quelle "clairire" peut-il donc s'agir ? Srement pas d'un lieu dj "clair" ou "illumin", qu'il suffirait de gagner pour "y voir clair". Marcel Duchamp n'a certainement pas choisi de se retirer l'ore de la fort de Fontainebleau sous prtexte qu'il y dcouvrirait des "clairires", pas plus qu'il n'a dclin tout pseudonyme parce qu'il aimait la campagne. Il se situe bien plutt au plus prs du Heidegger de "La fin de la philosophie et la tche de la pense", pour qui l'"espace libre" de l'"Ouvert", Lichtung, "n'a rien de commun ni linguistiquement ni quant la chose qui est ici en question avec l'adjectif licht, qui signifie clair ou lumineux", et cela mme si "la possibilit reste maintenue d'une connexion profonde entre les deux. La lumire peut en effet visiter la Lichtung, la clairire, en ce qu'elle a d'ouvert, et laisser jouer en elle le clair avec l'obscur. Mais ce n'est jamais la lumire qui d'abord cre l'Ouvert de la Lichtung; c'est au contraire celle-l, la lumire, qui prsuppose celle-ci, la Lichtung. (...) La Lichtung est clairire pour la prsence et pour l'absence."(8) Cette rfrence Heidegger, dont on sait combien Meister Eckhart le fascinait, ne donne-t-elle pas, propos de Duchamp et du rapprochement esquiss par John Cage avec Eckhart, rflchir ? - Mais s'il n'est pas avr que le chemin de pense de Cage ait, en cette circonstance prcise, crois celui de Heidegger (il l'a fait d'autres moments), il est un autre auteur qui John Cage n'a pas pu ne pas songer lorsqu'il a compos son mesostic : celui dont un ouvrage particulier, les Types psychologiques, lui fit dcouvrir (de son propre aveu) la spiritualit eckhartienne; j'ai nomm Carl Gustav Jung. - Je reviendrai sur l'interprtation jungienne d'Eckhart. Je voudrais simplement signaler pour l'instant qu' la question "Croyez-vous en Dieu ?", qui lui fut pose lors d'un entretien tlvis (lequel fut le dernier avant sa mort), Jung rpondit : "Je ne crois pas. Je sais." - Cet entretien a t film en 1955. Or, par un effet de synchronicit saisissant que je m'abstiendrai de commenter ici, la National Broadcasting Company ralisa la mme anne un film d'une dure de trente minutes dans les locaux du Muse de Philadelphie ; ce film, prsent dater de janvier 1956 la tlvision amricaine, contenait un entretien mmorable, celui de Marcel Duchamp avec le directeur du Muse Guggenheim New York, James Johnson Sweeney. En voici les dernires paroles, par lesquelles on jurerait que Duchamp s'est directement adress Jung : "En gnral, quand on
310/514
dit "je sais", on ne sait pas, on croit. Je crois que l'art est la seule forme d'activit par laquelle l'homme en tant que tel se manifeste comme vritable individu. Par elle seule il peut dpasser le stade animal, parce que l'art est un dbouch sur des rgions o ne dominent ni le temps ni l'espace. Vivre c'est croire; c'est du moins ce que je crois."(9) V Pareille dclaration ne saurait suffire nous persuader que son auteur se soit finalement engag sur le chemin de la foi. Elle n'en est pas moins troublante: dment mdite par un John Cage parfaitement au courant d'autre part des tenants et aboutissants non seulement de la doctrine jungienne en gnral, mais en particulier de ce "relativisme" de Dieu par rapport l'homme dont Jung avait crdit Matre Eckhart ds 1920, elle ne pouvait conduire Cage qu' un approfondissement de l'interrogation duchampienne sur l'au-del (ou l'en de) du temps et de l'espace. Au sujet de la simultanit d'apparition et de diffusion des deux films ci-dessus mentionns, j'ai parl de "synchronicit"; ne faudrait-il pas aller plus loin, et se poser des questions sur la possible connivence entre le "labyrinthe par del le temps et l'espace " de Duchamp et le concept de "synchronicit", dont on sait que Jung ne l'a dvelopp que sur le tard, mais qu'il l'a port en lui toute sa vie ? Quand Duchamp assimile la dcouverte d'un Ready-made un "rendez-vous", n'a-t-il pas dans l'esprit une "synchronicit" ? J'en tais l de mes songeries, lorsque je dcouvris, dans un commentaire qu'Arturo Schwarz publia en 1974 sous le titre, choisi a quaternis capillis, de La Marie mise nu par Marcel Duchamp mme, un passage que je prends la libert de recopier ici: " Deux remarques (...) nous aideront apparenter les calembours de Duchamp au postulat de "beaut d'indiffrence", et surtout aux Ready-mades: d'abord, dans les deux cas, 1"'oeuvre d'art" s'entend comme une chose quotidienne et banale (...). D'autre part, les calembours, comme la posie, sapent l'illusion d'une ralit statique et immuable, puisque leur fonction est de rendre quivalentes deux ralits diverses. Plus grand est l'cart entre ces deux ralits dans la vie quotidienne, plus brillante sera l'tincelle qui mettra en lumire leur rapport ignor jusqu'ici. (...) Duchamp tait attir plus profondment encore par un autre problme : celui de mettre en quation ces diffrentes ralits, ou bien, inversement, d'annuler la possibilit de les diffrencier. L'instrument abstrait qu'est le jeu de mots lui avait jusqu'ici fourni des rsultats sur le plan verbal; il se mit alors chercher une solution qui donnerait des rsultats sur le plan physique. Il commence par se demander comment on peut arriver perdre "la possibilit de reconnatre (d'identifier) deux choses semblables" (...) "L'impossibilit d'une mmoire visuelle suffisante" est selon lui responsable de notre impuissance dissocier les objets dont les "empreintes en mmoire" sont trop faibles."(10)
311/514
L'allusion la premire strophe du mesostic de John Cage tait, on s'en aperoit immdiatement, transparente! En consultant Marchand du sel (11), que corroborait Duchamp du signe (12), je reprai, dans les textes d'accompagnement pour la Bote verte (13), celui qui avait servi de matrice l'tablissement de l'intgralit de la strophe cagienne. Cage avait laiss de ct l'intitul ("SCULPTURE MUSICALE") et la dfinition correspondante ("Sons durant et partant de diffrents points et formant une sculpture sonore qui dure."); mais il s'tait directement inspir de la suite, que je retranscris ici :
d'identifier domaine de la coul.
" Perdre la possibilit de reconnatre 2 choses semblables - 2 couleurs, 2 dentelles, 2 chapeaux, 2 formes qc.(14) Arriver
transfusion
Mme possibilit avec des sons; des cervellits. " Et j'obtins la confirmation de ma trouvaille en me reportant la traduction amricaine, due George Heard Hamilton(15), dans laquelle Cage avait effectivement puis :
identifying
VI A ce point de l'enqute, si la manire cagienne de plier les citations tissant un mesostic des rgles strictes m'tait devenue vidente, je ne disposais toujours pas de la rponse la question de la substitution de "Meister Duchamp" "Meister Eckhart". Qu'il ft indispensable, pour que rgnt sur le pome une
312/514
vritable "discipline", de veiller la non-rptition, sur le plan horizontal, d'une lettre-cl (appartenant la dimension verticale), ou que ce ft (comme ici) l'inverse, c'est--dire que l'nonc d'une lettre-cl "verticale" venir empcht toute occurrence de la mme lettre dans l'espace qui sparait la future lettre-cl de celle (qu'elle qu'elle ft) qui l'avait prcde, cela ne servait premire vue qu' poser l'infortun traducteur des problmes redoutables, du genre "comment faire soudain surgir la lettre k au milieu d'un texte qui lui est de toute vidence allergique ?" Finalement quoi pouvaient bien rimer ces succdans de rimes en quoi consistaient les interdits formels que l'auteur s'tait ingni respecter ? - La formulation d'une rponse cette question "technique" me mit sur la voie du "pourquoi" du mariage Duchamp / Eckhart. En filtrant successivement telle voyelle ou telle consonne plutt que telle autre, le rdacteur d'un mesostic impose au flux textuel un certain rythme et une certaine agogique, une distribution dfective qui ralentit telle irruption pour en acclrer (et accentuer) d'autres: il diffrencie les dbits en les sculptant. Sur le plan visuel, mais aussi, plus subtilement, au niveau de cette "dclamation muette" de l'criture dont Bachelard avait montr jadis qu'elle affectait secrtement tout acte de lecture, un tel modelage du matriau quivaut violenter en douceur la syntaxe, tout en plaant en exergue, grce l'artifice de la verticalit, un mot ou un nom-cl devenant, la fois, visible et imprononable; donc saisir in statu nascendi, mais dans son nigme originaire. La disposition croise (lire, c'est se signer) sacralise discrtement, comme il sied toute posie oraculaire, une inintelligibilit latente. - En d'autres termes, on satisfait l'exigence duchampienne d'imprvisibilit, telle que la divulgue en toutes lettres le texte: on "atteint l'impossibilit de transfrer l'empreinte de la mmoire", parce que chacune des mergences d'une nouvelle voyelle ou consonne-cl comble un vide et se pare d'une virginit reconquise - comme si elle n'avait jamais t l, comme si elle jaillissait de l'inconscient: on l'avait oublie. Cage l'a conseill pour comprendre Duchamp: regardez bien cette bouteille de Coca-Cola et persuadezvous que vous en voyez une pour la premire fois - c'est un duchamp ! VII La minuscule, pour " un duchamp ", est de rigueur (16), exactement comme au sein d'un mesostic o l'appel la quotidiennet efface les distances, mme et surtout si elles sont langagires, c'est--dire conventionnelles. Seule compte la prsence. - Mais alors, Arturo Schwarz a commis un contre-sens : suspendre le transfert de la mmoire, cela n'a jamais signifi pour Duchamp un chec, l'aveu d'une infirmit. Loin de tenir l'oubli pour un rat de la mmoire, Duchamp lui confre une valeur positive ou affirmative : il en fait le garant de la prsence. L'articulation des deux parties du mesostic commence du coup se justifier : l'injonction du dbut de la seconde strophe, d'avoir "se conformer aux principes" et de n'en pas dmordre (follow your principles and keep straight on),
313/514
garantit l'accs au "vrai lieu", la right place, c'est--dire la nudit de la naissance - ou la "clairire"... Voil pourquoi mieux vaut ne pas perdre de vue le vide, l'emptiness : suivre les rgles de composition du mesostic est la condition sine qua non pour que l'"empreinte de la mmoire" cesse d'occulter la prsence, l'espace de libert, l'ouverture de l'Ouvert susceptible d'accueillir "deux objets semblables" comme s'ils taient dissemblables. Et l'on se retrouve en plein territoire eckhartien. Dans le Sermon latin XXIX, dit et traduit rcemment par Emilie Zum Brunn (17), le Thuringien nonce qu'"il n'y a jamais deux choses gales dans l'univers, ni deux choses qui concordent entirement. Car elles ne seraient plus deux ni ne seraient ordonnes l'une l'autre." De mme, ce que les commentateurs ont appel "la dialectique de Matre Eckhart", et dont un Vladimir Lossky ou un Wolfgang Wackernagel ont savamment auscult les tensions "sans synthses", (18) mrite d'tre ici exhum. Je me bornerai voquer l'interprtation qu'a propose en 1978 Bernard McGinn d'un passage du Commentaire sur la Sagesse, dans lequel Matre Eckhart s'essaye une manire de concidence des opposs (19): "Tout ce qui se distingue par indistinction est d'autant plus distinct qu'il comporte d'indistinction, car ce qui le distingue est sa propre indistinction. Inversement, il est d'autant plus indistinct qu'il comporte de distinction, parce que c'est sa propre distinction qui le distingue de l'indistinction. En consquence, il sera d'autant plus indistinct qu'il sera distinct, et rciproquement." Comme l'observe McGinn, on est libre de ne voir dans cette suite de propositions qu'une simple joute verbale; nous serions tents, d'un point de vue duchampien, d'y entendre seulement un jeu d'allitrations en attente d'un exercice de prononciation. Mais il est loisible d'y dchiffrer tout aussi bien la grammaire eckhartienne des rapports entre Dieu et sa cration, exprims dans le langage de l'esse. Dans ce cas, Matre Eckhart affirmerait que tout ce qui est transcendant par immanence transcende proportion de son degr d'immanence, parce que c'est son immanence propre qui le rend transcendant; cela signifierait que Dieu transcende la cration parce qu'il est immanent toutes les cratures, ce qui fait de lui le vritable esse. Et l'inverse, si Dieu est d'autant plus immanent qu'il est transcendant, c'est qu'en transcendant, il diffre de l'immanence par une diffrence qui, le ramenant dans l'immanence, se supprime : il est d'autant plus immanent ses cratures qu'il les transcende, et ce qui le distingue de celles-ci est son indistinction leur gard. Qu'un tel paradoxe se situe l'horizon du dni duchampien de la mmoire, et qu' ce titre il se nimbe tout naturellement d'oubli, cela n'explique-t-il pas l'attitude agace de Duchamp face toute interrogation touchant l'ultime ? Mais ce que nous apprend le remplacement des lettres constituant le nom de "Duchamp" par celles qui configurent celui d'"Eckhart", la verticale de la deuxime strophe, n'est pas moins rvlateur: le dmenti ainsi impos l'intitul initial du mesostic, en nous signalant ce que la verticale de la premire strophe ne nous donnait le loisir que de subodorer, savoir que "Meister" ne s'appliquait "Duchamp" que par jeu, ce dmenti nous indique un trait essentiel propre
314/514
Matre Eckhart - un trait que nous n'aurions probablement jamais pens lui imputer, mais que John Cage nous invite avec quelque malice prendre en considration-: son duchampisme. VIII Car nous ne pouvons plus en douter maintenant : c'est bien Eckhart que nous avons affaire, la verticale de la deuxime strophe est formelle. Nous nous serions volontiers penchs davantage sur la suggestion un peu burlesque d'avoir reconnatre en l'auteur du Grand Verre le Matre Eckhart du XXe sicle; une fois le seuil strophique franchi, ce n'est plus gure envisageable : l'"oubli" duchampien aidant, le pas est devenu irrversible. Symtriquement, voir en Eckhart le Duchamp du XIVe sicle serait pour le moins malais; on aurait videmment la ressource de recourir quelque mchant jeu de mots, en cdant la tentation d'imaginer que la rusticit de son nom, sur laquelle il aimait plaisanter, et persuad Duchamp de signer tel passage du sermon "Comme un vase d'or massif" ("il est des gens qui veulent contempler Dieu de ces yeux mmes dont ils regardent une vache, et ils veulent aimer Dieu de la faon mme dont ils aiment une vache")(20). Mais en fait, c'est la rciproque qu'il faudrait introduire : un Eckhart ciselant quelque Rrose Slavy; or, s'il est fait mention parfois de roses dans quelques sermons en moyen-haut allemand, celles-ci ne prtent en principe nullement sourire, comme elles le feront chez Rilke; et il faudra attendre une poque meilleure pour les voir s'adonner au "sans pourquoi" que pratiquait pourtant assidment Matre Eckhart. En revanche, et plus srieusement, il est permis de cerner de plus prs que nous ne l'avons fait la part ("duchampienne") de l'argumentation (relativement frquente en dehors des uvres latines) par laquelle Eckhart s'efforce de construire, par-del similitudes et dissemblances, une thorie de l'identit susceptible d'autoriser une formulation cohrente de la non-dualit laquelle il aspire. Le sermon "Vidi supra montem Syon", dans la citation qu'en a faite Reiner Schrmann (21), peut cet gard servir d'exemple : "L'Ecriture dit que nous devons devenir semblables Dieu (I Jean 3, 2). Semblable ! le mot est mauvais et trompeur. Si je me compare aux autres et si je trouve un homme qui me ressemble, et que cet homme se comporte comme s'il tait moi-mme, il ne le serait cependant pas, et ce serait de la tromperie. Bien des objets ressemblent de l'or; ils n'en sont pas et ils mentent. De la mme faon toutes choses ressemblent Dieu; elles mentent et ne lui sont pas semblables. Dieu ne peut pas plus supporter la similitude qu'il ne peut supporter de ne pas tre Dieu. La similitude est quelque chose qui n'a pas cours en Dieu; ce qui a cours dans la Dit et dans l'ternit c'est l'identit. Or, "semblable" ne signifie pas "identique" (Gelcheit enist niht ein). Si j'tais identique, je ne serais pas semblable. A ce qui est identique rien d'tranger n'est ml. Dans l'ternit il y a seulement identit, mais non similitude".
315/514
Ds lors, le rejet du transfert d'"empreinte mmoriale" dont parlait Duchamp peut virer en positivit. Toute occurrence, qu'elle quelle soit, apparat simultanment - pour ne pas dire "synchroniquement" - comme rptitive et comme ne se rptant pas. Il y aura non-dualit non pas seulement lorsque s'accomplira la concidence des opposs, mais et dans l'instant, et dans le nunc stans, o l'opposition entre la concidence des opposs et leur nonconcidence aura pu tre surmonte. On comprend prsent - dans la prsence du prsent - ce qu'avait d'"eckhartien" le souhait, formul par Duchamp propos de l'existence de Dieu, de "l'absence d'investigations de ce genre". De mme, on aperoit ce qu'avait d'lmentaire l'affirmation de l'"ingalit entre les choses" dans le Sermon latin XXIX car le sermon Qui audit me permet en quelque sorte de rectifier le tir (22): "Dieu, corrige Matre Eckhart, donne toutes choses galement; et telles qu'elles manent de Dieu, elles sont toutes gales; oui, les anges et les hommes et les cratures manent de Dieu, gaux en leur premier surgissement. Celui donc qui se saisirait des choses en leur premier surgissement les saisirait toutes gales. A ce point gales dans le temps, elles le sont encore plus dans l'ternit, en Dieu. Si l'on prend une mouche en Dieu, elle y est plus noble que l'ange le plus lev l'est en lui-mme. Ainsi donc toutes choses sont gales en Dieu et sont Dieu lui-mme." IX Vue depuis la deuxime strophe, explicitement ddie Eckhart - la premire o se mlent, sous l'gide du mot "Meister", Eckhart et Duchamp apparat comme une propdeutique. Pour reprendre l'une des comparaisons les plus fortes de la rhtorique eckhartienne la premire strophe allume le feu : celui-ci "passe outre la dissemblance et la similitude, il flambe, devenant "entirement une seule et unique flamme", "chaleur et embrasement", qui "toujours cherche l'Un" (Suochet in ime daz eine)."(23) Cette qute de l'identique (ein) en de du couple semblable/dissemblable (unglch), ou, comme le dit encore Eckhart, de 1'unum, non simile, dfinie en termes duchampiens comme toujours inchoative et toujours itinrante (l'"tre mdiumnique" qu'est l'artiste "cherche son chemin", disait Duchamp), Eckhart l'appelle im gewrke: "dans l'opration"; elle est "nergtique" au sens aristotlicien (24); Cage dit: in process (25). Les trois confrences (on n'ose dire sermons...) par lesquelles John Cage a introduit sa musique aux Ferienkurse de Darmstadt en septembre 1958 en se rclamant explicitement de la spiritualit eckhartienne, cense justifier son recours l'"indtermination" (indeterminacy), et qui l'ont immdiatement rendu clbre, portaient un intitul d'ensemble, Composition as Process, qui se rapporte moins au Process and Reality de Whitehead (ou la Process Theology selon Hartshorne) qu' l'"agir" (wrken) et au "devenir" (werden) du sermon Iusti vivent in aeternum - sermon dans lequel Eckhart s'exprime en ces termes: "Agir et devenir sont un (Daz wrken und daz
316/514
werden ist ein). Dieu et moi nous sommes un dans l'opration (Got und ich wir sint ein in disem gewrke) : il agit et je deviens (er wrket und ich gewirde). Le feu transforme en lui-mme tout ce qu'il atteint : il lui impose sa nature. Ce n'est pas le feu qui se change en bois, mais le bois en feu. Pareillement nous sommes transforms en Dieu afin de le connatre tel qu'il est."(26) Comme l'a bien vu Schrmann, c'est dans l'coute musicale que s'effectue de la manire la plus saisissante cette "concatnation par le feu" : alors en effet "il n'y a plus proprement parler le soliste d'une part et l'auditeur de l'autre, mais un seul tre s'accomplit : l'unique vnement du chant."(27) La dfinition cagienne de la musique "exprimentale" comme tant celle dans laquelle le compositeur devient le premier auditeur s'inscrit dans le droit fil de cette unicit vnementielle : pour Cage comme pour Eckhart, "Dieu agit et je deviens". Mais cela n'est possible que dans "la cataphase du dtachement"(28): "l'une des choses dont nous n'avons pas autant besoin que nous n'en usons est la mmoire"(29) ; c'est donc la racine, l'amorce du geste crateur, que doit prendre effet le renoncement; le prcepte auquel obit l'indtermination dans la composition, que Jean-Franois Lyotard a cru pouvoir cerner en s'aidant de la psychanalyse ("Dmmorisez comme l'inconscient"), John Cage l'a driv directement de Matre Eckhart. Il est intressant de dtailler ici - en guise de contre-preuve l'argumentation eckhartienne laquelle Cage s'tait dj ralli en 1949, comme en tmoigne la citation (sans rfrence, mais qui appartient en fait au sermon Ubi est, qui natus est rex Judaeorum?) (30) choisie pour tenir lieu d'Interlude l'article "Forerunners of Modern Music"(31) : "Mais c'est en transformant son avenir que l'on doit raliser cette nescience de soi (unselfconsciousness). L'ignorance en cause ne provient pas d'un dfaut de savoir, c'est plutt en prenant le savoir comme point de dpart que l'on se donne la facult de la raliser. Ds lors, la nescience divine (divine unconsciousness) de nous instruire : notre ignorance en sera anoblie et orne d'un savoir surnaturel. Voil pourquoi c'est ce qui nous advient, plutt qu' ce que nous accomplissons, que nous devons d'accder la perfection." - La relative obscurit de ce texte s'estompe si l'on en scrute les alentours : dans l'alina prcdent, Eckhart attribuait un "Matre spirituel" anonyme la recommandation, destine tous ceux qui souhaitent "oeuvrer", d'avoir "ranger dans un recoin de leurs mes tous leurs pouvoirs" et de "se drober toutes images et formes"; l'oeuvre ne s'accomplirait qu'une fois l'"oubli" et la "nescience de soi" consomms. Pour tre cout, le Verbe requrait le profond silence du "non-savoir" (unknowing). A quoi de bonnes mes rtorquaient en allguant que se dfaire d'un savoir revient sombrer dans l'ignorance ; c'est plutt un mal. - lci se place la citation: Eckhart y livre sa conviction, selon laquelle seul l'oubli de soi ouvre sur le (non)savoir divin, que l'on comprenne celui-ci selon la version utilise par Cage (divine unconsciousness) ou selon la leon de Matthew Fox (divine knowledge); seul l'oubli permet de "devenir" tandis que Dieu "agit". - Quant la suite du
317/514
sermon, elle contient in a nutshell l'intgralit de la pense cagienne sur la musique: "Voil ce qui pousse un Matre de vie spirituelle nous enseigner qu'il y a bien plus de noblesse dans le pouvoir de l'coute que dans celui de la vision. (...) C'est que l'vnement d'couter le Verbe ternel se reoit en moi, au lieu que l'acte de voir jaillit au dehors. Je ptis (undergo) l'couter, mais j'accomplis le voir. Et "ptir", c'est recevoir infiniment plus qu'on ne donne en uvrant (32). X La musique serait-elle par excellence l'art du "dsoeuvrement"? On n'a pas assez pris en considration les affirmations rptes de John Cage propos de sa fameuse pice silencieuse, 4'33", dont il a dit et redit qu'il la comprenait luimme comme une prire. Notre sicle a bien plus aisment converti les lieux de culte en salles de concert qu'il n'a admis l'inverse : Olivier Messiaen se disait stupfi du scandale qu'avait suscit la cration de ses Trois petites liturgies de la Prsence divine, sous le prtexte qu'il s'agissait d'un office religieux transplant hors de son site! - C'est qu'ici se cache une ptition de substantialisme, qu'il importe de tirer au clair si l'on veut viter de tout confondre, comme l'ont fait les premiers auditeurs des Trois petites liturgies ou les contempteurs systmatiques de Cage (pour ne rien dire au sujet du procs jadis intent Eckhart lui-mme). Ce point a t vigoureusement relev par Reiner Schrmann : "A l'identit symbolique s'oppose l'identit des substances. Cette dernire est l'identit telle que la pense la mtaphysique, et sa trane le panthisme. Elle a valu Matre Eckhart sa condamnation comme hrtique. La pense mtaphysique n'admet d'autre identit que celle des substances avec elles-mmes, identit ontique d'un objet avec lui-mme. A notre interprtation de l'identit symbolique comme surgissement du "nous" dans l'vnement du dialogue ou de l'harmonie entre le soliste et son auditeur, cette pense objectera : les substances sont simpliciter diversa, l'altrit demeure la premire donne indpassable. A la thorie d'Eckhart concernant l'engendrement simultan du Verbe, elle objecte depuis six sicles que Dieu et l'homme sont des tants ontologiquement distincts. (...) Voil ce que signifie le mot gewrke. Antrieurement la distinction en substances, l'agir de Dieu et le devenir de l'homme runissent Dieu et l'homme en un identique vnement. L'tre-autre n'apparat qu'en consquence de l'tre-identique : Dieu se manifeste comme "autre" la rflexion; celle-ci prend ses distances par rapport l'immdiatet d'vnement. Distance et diffrence ne sont pas originaires, Eckhart dit : elles sont "cres". Elles ne sont thmatisables que si auparavant l'identit s'est dj accomplie. La diffrence pure et simple, sans identit primitive, ne peut tre pense."(33) On retrouve, ds lors, le sermon Iusti vivent in aeternum : "(Dieu) m'engendre en tant que lui-mme et s'engendre en tant que moi-mme; il m'engendre en tant que le dploiement essentiel qui est le sien et la nature qui
318/514
est la sienne (Er gebirt mich sich und sich mich und sn wesen und sin natre). C'est l une seule vie et un seul dploiement essentiel et une seule oeuvre (D ist ein leben und ein wesen und ein werk)."(34) Mais l'identit requiert davantage encore: d'tre scrute en de de la dualit que laisse subsister l'image de l'engendrement. Si, comme le voulait Lossky, le "pli" du Pre et du Fils se prsente non pas seulement comme une "rplication", mais, compte tenu de la "charnire" ou du "nud" - le Saint-Esprit - qui "lie" les deux, comme une "rduplication", alors, certes, la Trinit se voit affirme au cur mme de l'unit de l'ego sum qui sum de l'Exode, condense en une rptition du sum (le sum, sum augustinien). Il n'en reste pas moins que l'exigence unitive sollicite un supplment d'ascse. "Entre" le premier sum et le second, la virgule n'est-elle pas superftatoire ? Elle substantifie une absolue transparence qui, par ellemme, n'est rien, ni image, ni intermdiaire : nant. Ce nant, c'est, dans l'interprtation d'Eckhart, Dieu tel que le vit saint Paul frapp de ccit Damas - un Dieu qui est la fois un quelque chose, ein iht, et un nant, ein niht (35). Ainsi que le rappelait rcemment Emilie Zum Brunn, en reprenant la conjonction, propre la mystique rhnane, du nant et de "l'abme sans fond de la Dit, le grunt ohne grunt", Eckhart ne vise nullement nier l'tre en Dieu, mais l'"exhausser" : la soif de purification est telle, qu'elle doit conduire celui qui "aspire l'union avec Dieu" nier cette aspiration mme (36). Ce que nous avons dit de l'"hyper-agnosticisme" de Duchamp, et l'cho de cette attitude chez un John Cage, illustre, croyons-nous, cette logique "minimaliste". Encore faut-il, pour s'en rendre compte, consentir suivre ces artistes dans leurs paradoxes et labyrinthes, en accordant quelque crdit leurs aveux. XI Si la premire strophe du mesostic de John Cage maquillait - sans le dire un fragment de Marcel Duchamp en pome, la seconde s'appuie sur un emprunt Matre Eckhart, dont la sagacit d'Emilie Zum Brunn (qui fut la premire lectrice de l'envoi cagien) a permis de retrouver la trace la page 89 de l'ouvrage d'Ananda K. Coomaraswamy The Transformation of Nature in Art (37), soit quelques pages avant la fin du chapitre consacr la conception eckhartienne de l'art. Pour pouvoir se faire quelque ide de la faon divine d'uvrer, crit Coomaraswamy, l'artiste doit avoir acquis une matrise certaine, ainsi que l'habitus de son uvre propre; alors, il n'hsite pas, mais "est capable d'aller de l'avant sans s'arrter, sans se poser la question : ai-je raison ou suis-je en train de me tromper ?" (can go ahead without a qualm, not wondering, am I right or am I doing wrong ?) Aprs ces quelques mots, les seuls que John Cage a retenus, Coomaraswamy cite encore une phrase : "Si un peintre avait dterminer l'avance chacun de ses coups de pinceau avant d'avoir donn le premier, il ne peindrait pas du tout." L'extrait choisi par Coomaraswamy ne va pas plus loin. Mais le recueil de textes eckhartiens rassembls par Matthew Fox, Breakthrough,
319/514
permet de se faire une ide de la suite : "Si quelqu'un est suppos se rendre dans une ville, et tient examiner au pralable de quelle faon il va faire le premier pas, son entreprise ne dbouchera nulle part. Pour cette raison, nous devrions toujours suivre notre impulsion premire, et avancer (move forward). C'est en agissant ainsi que nous avanons, et arrivons l o nous sommes supposs nous rendre; alors, les choses sont comme elles doivent tre."(38) Afin de faire bonne mesure, reportons-nous la phrase qui, dans le texte d'Eckhart, prcde immdiatement la citation cagienne: "Les hommes devraient tourner leur volont vers Dieu dans tous les domaines de leur activit, et maintenir leurs yeux fixs sur Dieu seul"; l'application de cette maxime l'art en est donc un cas particulier. A premire analyse, on n'a ici affaire qu' un loge de la spontanit acquise ou seconde, celle qui, chez l'artiste ou l'homme d'action en gnral, approprie le geste sa finalit en rduisant sa plus simple expression la phase de dlibration quant au choix des moyens. Cependant, Coomaraswamy a pris soin d'avertir le lecteur que la "matrise" ainsi manifeste s'inscrit dans le sillage et la mouvance de celle de Dieu : il fait par l cho la parole mme d'Eckhart sur la ncessit, pour l'homme agissant, de ne jamais quitter Dieu du regard. D'une certaine faon, donc, Dieu doit d'apparatre comme le Matre suprme au fait que celui qui il apparat a rsolu d'lever vers lui son regard. L'"identit symbolique" dont on a mentionn, avec Reiner Schrmann, le caractre "primitif", se laisse par l saisir au niveau de sa construction. Jung, par exemple, auquel s'est rfr plusieurs reprises John Cage (39), insiste, dans son interprtation d'Eckhart, sur ce qu'il appelle la "relativit du symbole" : "J'entends par relativit de Dieu l'opinion selon laquelle Dieu n'existe pas "absolument", c'est--dire indpendamment du sujet humain ni en dehors de tout conditionnement humain (...). Pour notre psychologie analytique, science qu'il faut concevoir empiriquement du point de vue humain, l'image de Dieu est l'expression symbolique d'un certain tat psychologique ou d'une fonction dont le caractre est de dpasser absolument la volont consciente du sujet et par suite d'imposer, ou de rendre possibles, des faits et gestes inaccessibles l'effort conscient. Cette impulsion extrmement puissante - quand la fonction-Dieu se manifeste en actes - ou cette inspiration qui dborde l'entendement conscient, provient d'un amoncellement d'nergie inconsciente, de libido, qui anime des images que l'inconscient collectif garde sous forme de possibilits latentes (...). La conception orthodoxe fait de Dieu un tre naturellement absolu, existant en soi. Elle traduit ainsi une dissociation totale d'avec l'inconscient, ce qui veut dire psychologiquement que nous n'avons pas conscience que l'effet divin est issu de notre propre fonds. (...) La relativit de Dieu telle qu'elle apparat dans la mystique mdivale constitue donc un retour au fait primitif. Les reprsentations orientales voisines, de l'Atman individuel et sur-individuel, par contre, ne sont pas des retours au primitif, mais des dveloppements continuels et constants depuis le primitif, avec conservation des principes dj apparents chez lui. (...)
320/514
Ce retour, ou, comme chez l'Hindou, cette relation permanente avec le primitif, est un contact avec la terre maternelle, source de toute nergie." (40) Ce qui fascine Jung chez Eckhart, c'est la rigueur avec laquelle il "creuse" l'identit jusqu' faire de Dieu "une fonction de l'me", cette dernire son tour apparaissant comme "une fonction de la divinit", c'est--dire d'un "tout qui s'ignore et ne possde pas", donc d'un fond qui ne fonde qu'en s'effondrant; un tel mouvement de vrille inspirera probablement le Heidegger de Vom Wesen der Wahrheit montrant que la vrit prend sa source dans une libert essentielle, laquelle s'enracine plus profondment dans une vrit secrte, abyssale. Toutefois, Jung n'a de cesse qu'il ne rabatte le Grunt ohne grunt sur "l'ide de volont de Schopenhauer" : Dieu "est", dit-il, "dans la mesure o l'me se distingue de l'inconscient, dans la mesure o elle en peroit les forces et contenus, et il disparat aussitt que l'me plonge dans le "courant et la source" de la force inconsciente"; si bien que la "sortie" de Dieu se rsume en "l'apparition dans la conscience du contenu et de la force inconsciente sous la forme d'une ide issue de l'me", et que la "perce" (Durchbruch, breakthrough) vers la Gottheit n'implique plus la "mort de Dieu" qu'en la rduisant une clipse d'efficace ponctuelle, celle d'un archtype historiquement situ et dat (41). XII John Cage ne s'y est pas tromp. Bien qu'il associe rgulirement, dans chacune des litanies d'hommage au "Grund de Matre Eckhart" qui composent sa confrence Indeterminacy de 1958 (la seconde des trois lectures sur le Process), Jung et le Thuringien, il se garde de les confondre. Quand il analyse le rle de l'excutant dans l'Art de la Fugue, dans le Klavierstck XI de Stockhausen ou encore dans l'Intersection III de Morton Feldman, il assimile le Grund au "sommeil profond" de la "pratique indienne du mental", et cette assimilation lui a t suggre (ainsi qu'il me l'a confirm) par Jung; mais s'il fait chaque fois allusion galement Jung, c'est en parallle et de faon spare : de la manire dont se comporte l'interprte - qui, lorsqu'il se confond avec le Grund, se tient "prt toute ventualit" (identifying there with no matter what eventuality) -, on dduit qu'il a aussi bien pu s'immerger "dans l'inconscient collectif de la psychanalyse jungienne, en suivant les inclinaisons de l'espce et en accomplissant une tche qui importe de faon plus ou moins universelle au genre humain" ; il n'empche qu'entre les deux, il lui a fallu choisir. Tout comme en 1945, anne de son divorce, Cage lui-mme avait d faire un choix : admirateur de Jung, non de Freud, il songeait se faire psychanalyser, et interrogea un praticien sur la conduite tenir. Il ne fut gure convaincu par les arguments de son interlocuteur, qui ne trouvait lui faire miroiter que la perspective de composer mieux, et davantage. Or, la mme poque, il fit la connaissance d'un autre commentateur d'Eckhart, Ananda K. Coomaraswamy,
321/514
qui avait rassembl, en sa qualit de curator, les collections d'arts orientaux du Muse de Boston; disciple de Ren Gunon, Coomaraswamy - dont Cage avait dj lu les ouvrages - lui parut tre la preuve vivante de l'erreur que commettait Jung, lorsque, bien qu'il professt que "la pense d'Eckhart vient du fond de l'esprit collectif commun l'Orient et l'Occident" (42), il n'en dniait pas moins aux occidentaux la facult de s'initier vritablement aux disciplines orientales. Car n de pre ceylanais et de mre anglaise, Coomaraswamy jonglait avec les cultures autant qu'avec les langues... Cage opta donc pour l'tude de l'Orient plutt que pour une psychanalyse. Cela revenait, du point de vue de l'exgse eckhartienne, prfrer The Transformation of Nature in Art aux Types psychologiques. Et peine cinq ans plus tard, Cage allait faire une rencontre qui se rvlerait - toujours sous l'angle de l'interprtation d'Eckhart dcisive : celle du Daisetz Teitaro Suzuki, venu enseigner l'Universit Columbia le bouddhisme Kegon, et dont on sait d'autre part qu'il ne jurait que par le I Ching, livre qui allait devenir la Bible de John Cage (tout comme ce fut le cas pour Jung; mais l encore, il faut parler de paralllisme plutt que de relle complicit entre Cage et Jung). XIII Ce ne fut pas seulement pour approfondir ses connaissances en matire de doctrines orientales que John Cage alla couter Suzuki. Ds les annes 30, il s'tait persuad de la ncessit, pour le compositeur du XXe sicle, d'largir une palette sonore que les conventions en vigueur vouaient n'exploiter, sur le plan des hauteurs, que l'chelle tonale tempre, rduite son tour dpendre de bon vouloir des filtrages harmoniques. L'appauvrissement perceptif qui avait frapp ainsi l'Occident de surdit partielle ne traduisait cependant que l'aspect superficiel d'une crise autrement proccupante, lie au dploiement incontrl, depuis la Renaissance, d'une subjectivit soucieuse de soumettre tout ce qu'elle rencontrait une insatiable volont de rgenter la nature. Ds lors, la libration de l'tre de chaque son passait par l'mancipation l'gard de la toute-puissance de l'ego. Et c'tait bien l ce qu'apportait le bouddhisme Kegon profess par Suzuki : l'abandon des prtentions exorbitantes de la volont de puissance de l'ego, la faveur de la reconnaissance de la relativit gnrale des substances singulires. Dcouvrir que tous les tres et vnements de l'univers "interpntraient sans se faire obstruction" revenait promouvoir un plan d'immanence - le Vide, sunyata - pr-subjectif parce que pr-individuel, o chaque singularit communiquerait sans limites (donc en-de du temps et de l'espace) avec toutes les autres, et aurait par consquent vocation - comme dans la monadologie selon Leibniz - exprimer, d'un coup, tout l'univers. - Jung avait souponn cet enjeu, et le concept de "synchronicit" en tmoignait; malheureusement, il n'avait pas su se dgager de l'infodation la subjectivit, et ne trouvait, pour interprter les disciplines orientales, qu' les renvoyer la
322/514
"volont" schopenhauerienne... Eckhart, en revanche, avant Leibniz (et avant le Leibniz de Deleuze), avait su diagnostiquer, dans la subjectivit, un "pli" (une fronce, une catastrophe) mme la surface du Vide ou du plan de consistance; il avait montr comment s'affranchir de toute duplicatio (43), comment effectuer le dpli, comment mettre mort l'ego (44). Prcisment : la citation dpiste par Emilie Zum Brunn dans la seconde strophe du mesostic ne met pas seulement en communication Eckhart et Duchamp, mais Eckhart et Suzuki. Cette citation, faite en l'absence de toute rfrence, mais qui justifie l'affleurement en verticalit du nom de son auteur, et par l indique le vritable destinataire de l'hommage pratiqu par le mesostic, cette mme citation, donc, est en ralit une replicatio: il suffit d'ouvrir le livre-princeps de John Cage, Silence, publi trente ans auparavant, soit en 1961, pour la redcouvrir, dans la fracheur de sa premire apparition chez notre musicien, la page 47, soit dans la troisime de la srie des Darmstadt Lectures consacres la Composition in Process : Communication. A l'instar de ce qui est advenu chaque fois que nous entreprenions l'examen d'un emprunt Matre Eckhart, le contexte va nous apparatre dterminant: dans le cas prsent, Cage a situ la formule prleve sur Eckhart la fin d'un expos regroupant en strette les thmes principaux de l'enseignement de Suzuki; Eckhart intervient en somme pour "couronner" ce que le compositeur Cage estime qu'il doit retenir de ce qui lui a t inculqu, et qu'il s'efforce dsormais d'appliquer. Voici, dans une traduction qui reproduit la typographie cagienne, la teneur de ce passage
AU COURS D'UNE CONFRENCE PRONONCE L'HIVER DERNIER L'UNIVERSIT COLUMBIA, SUZUKI A PARL D'UNE DIFFRENCE ENTRE PENSE ORIENTALE ET PENSE EUROPENNE, SAVOIR QUE POUR LA PENSE EUROPENNE LES CHOSES SE CAUSENT L'UNE L'AUTRE ET PRODUISENT DES EFFETS, TANDIS QUE LA PENSE ORIENTALE CONSEILLE AU LIEU D'INSISTER SUR CAUSE ET EFFET DE S'IDENTIFIER CF QUI SE TROUVE ICI ET MAINTENANT. PUIS IL VOQUA DEUX QUALITS: DSENCLAVEMENT ET INTERPNTRATION OR CE DSENCLAVEMENT SURGIT QUAND ON APEROIT QUE DANS TOUT L'ESPACE CHAQUE CHOSE ET CHAQUE TRE HUMAIN EST AU CENTRE, ET DE SURCROT QUE CHAQUE TANT UNIQUE SITU AU CENTRE EST LE PLUS HONOR DE TOUS. INTERPNTRATION SIGNIFIE QUE CHACUN DE CES
TANTS LES PLUS HONORS DE TOUS EST EN MOUVEMENT DANS TOUTES LES DIRECTIONS ET QU'IL PNTRE, ET EST PNTR PAR, CHACUN DE TOUS LES AUTRES TANTS, SANS RFRENCE QUELQUE TEMPS QUE CE SOIT NI QUELQUE ESPACE QUE CE SOIT AUSSI QUAND ON DIT QU'IL N'EXISTE NI CAUSE NI EFFET, CE QUE L'ON SIGNIFIE EST QU'IL EXISTE UNE INCALCULABLE INFINIT DE CAUSES ET D'EFFETS, ET QU'EN FAIT CHACUNE DES CHOSES QUI PEUPLENT TOUT LE TEMPS ET TOUT L'ESPACE EST RELIE TOUTES LES AUTRES CHOSES QUI PEUPLENT TOUT LE TEMPS ET TOUT L'ESPACE. CELA TANT, IL N'Y A NUL BESOIN D'AVANCER AVEC PRUDENCE AU MILIEU DES DUALISMES QUE SONT LE SUCCS ET L'ECHEC, OU LE BEAU ET LE LAID., 323/514
OU LE BIEN ET LE MAL, MAIS SIMPLEMENT DE CONTINUER SON CHEMIN "SANS SE POSER LA QUESTION", COMME DIT MATRE ECKHART, "AI-JE RAISON OU SUIS-JE EN TRAIN DE ME TROMPER?"
XIV La similitude d'articulation entre ce texte et le mesostic compos trentetrois ans plus tard en l'honneur d'Eckhart saute aux yeux: si les quatre dernires lignes de 1958 ont pour rpondant la seconde strophe du mesostic, l'expos de Suzuki cde la place en 1991 la citation de Duchamp qui recouvre la premire strophe. S'agit-il d'un change standard? De toute vidence, Cage n'a pas cherch, en 1991, innover spcialement par rapport son texte de 1958. Est-ce dire que la fidlit la version de 1958 apporte en 1991 un dmenti de fait l'exigence d'oubli que Duchamp est charg pourtant de dfendre et illustrer au mme instant et dans le mme texte? La rponse une telle question est chercher dans une double direction: d'une part, Duchamp n'est pas Suzuki; d'autre part, si la moralit tire en 1958 de Suzuki et en 1991 de Duchamp est bien la mme, savoir qu'il n'y a pas lieu de s'enliser dans un quelconque dualisme, le fait est que John Cage, pour sa part, applique la lettre la leon qu'il retient d'Eckhart sur ce point prcis. En d'autres termes, la via media qui consisterait comparer Duchamp et Suzuki, afin de dterminer si l'usage que l'on fait de l'un est mieux accord que celui que l'on fait de l'autre la leon eckhartienne, quivaudrait mconnatre l'enseignement de celle-ci, en ranimant l'un des dualismes les plus pernicieux auxquels on croyait pouvoir chapper, l'antinomie entre l'un et le multiple. Pour reprendre ici, celui qui fut en musique le matre de John Cage, un mot clbre, disons avec l'Arnold Schnberg des Trois Satires que "la voie moyenne est la seule qui ne mne pas Rome." Tous les problmes ne sont pas rsolus pour autant : le non-dualisme auquel Eckhart, tel que John Cage l'aborde en le citant, convie son lecteur, n'a pas suscit l'enthousiasme total des exgtes japonais, commencer par Suzuki. Les philosophes runis sous la bannire de l'"Ecole de Kyt", en gnral, s'ils ont applaudi la quasi-totalit de la dmarche eckhartienne, ne se sont pas sentis l'aise lorsqu'il s'est agi de comparer au Vide (sunyata) du bouddhisme le Sansfond du Grund. Commentant la "perce", le Durchbrechen d'Eckhart, Suzuki constatait ( regret) que "du point de vue bouddhique il y a lieu de faire une rserve: quelque transcendante que puisse tre en soi cette exprience de "passage au-del", dpassant toute forme de conditionnement, on reste expos en formuler une interprtation dforme. Le Matre du Zen nous dira donc de transcender ou de "bannir" l'exprience mme. Etre absolument nu, aller au-del mme de la rception d'une "impulsion" de quelque nature que ce soit, (...) voil le but de l'entranement du Zen."(45) Et de faon plus rsolue, Shizuteru Ueda,
324/514
dans la conclusion de la thse qu'il a consacre Maitre Eckhart, a cru devoir littralement ! - "descendre en flammes" ce dernier. Ecoutons-le: "Matre Eckhart accomplit-il rellement, comme le bouddhisme, cette triple mise mort de Dieu, l'homme, le monde ? Le Zen reprsente la Grande Mort o l'homme s'oublie lui-mme et Dieu, et o Dieu s'oublie lui-mme et l'homme, par un cercle dont l'intrieur est entirement vide. Le vide: le parfait oubli. - Matre Eckhart s'efforce bien de penser cette dmarche. Nombreuses sont les expressions qui la suggrent: perce, dtachement, dsert, silence, nant, nudit... Eckhart franchit nettement les limites du monde intellectuel coutumier du christianisme et se meut dans l'univers du Zen. Mais, au terme de la ngation, Eckhart ne parvient pas se tourner vers le Simple et l'Unique: la rose seulement. Dieu mme, s'il n'est plus pens comme vis--vis de l'homme, demeure, chez lui, le point de dpart et le point d'arrive. Dsert, nant, silence : ces vocables, pour lui, voquent encore Dieu. De Dieu, Matre Eckhart prouve bien le nant; mais il l'prouve comme fond de Dieu, comme Dit. Il n'prouve donc pas le nant simplement comme nant. Eckhart ne dit pas, comme le Zen: nant". Il dit: "Dieu est un nant". La diffrence qui, en dernier ressort, le spare du Zen est aussi vaste que celle entre Dieu n'est pas et Dieu est. Matre Eckhart est de ceux qui disent Dieu est. Sa mystique reste chrtienne. Le bouddhisme Zen, lui, connat l'exprience d'un nant vritablement nant, o il n'y a trace ni de Dieu ni de l'homme ni du monde: une grande boule de feu, comme disent les Japonais"(46). On s'en doute: nous n'allons pas, dans le cadre limit du prsent essai, rsoudre le difficile problme que pose l'interprtation de Matre Eckhart dans la perspective ainsi ouverte par Shizuteru Ueda. Une discussion srieuse se devrait d'envisager ce propos le statut exact de l'ainsit - du tathagata - dans le Zen, en introduisant dans le dbat (que de plus comptents que nous ont largement entam) la rfrence qui s'impose l'hindouisme, et l'advaita Vedanta, que Jung, avant Otto, invoquait propos d'Eckhart. Contentons-nous pour le moment de faire observer que John Cage a, de son ct, scrut fort attentivement la "boule de feu" de Shizuteru Ueda. Et qu'il a rpondu sa manire - ironique la surenchre japonaise concernant le "nant vritablement nant" qui est cens tout consumer. Comment ? Le plus simplement du monde : par l'eau. Quand le feu dvore tout, de quelle faon l'arrter, sinon en l'arrosant abondamment ? En 1991, John Cage m'a dit avoir dcouvert la formule qui dfinissait enfin son mtier de compositeur : il lui suffisait, selon une expression emprunte un auteur tibtain, pour oeuvrer comme il l'entendait, d'"crire sur l'eau". Cela, ajoutait-il, rsolvait tous les problmes, toutes les difficults. Dans l'hommage qu'il a tenu offrir Matre Eckhart, ce n'est pas seulement l'art qui est en jeu, c'est l'art de vivre : d'o le titre de son mesostic. John Cage n'a pas seulement crit sur l'eau, sa vise tait infiniment plus large : vivre sur l'eau. Je crois qu'il y a russi. En particulier - mais pas seulement - en crivant des mesostics...
325/514
Notes 1. Cf. l'entretien de John Cage avec Niksa Gligo, repris in : Richard Kostelanetz d., Conversing with Cage, New York, Limelight, 1988, p. 149. La biffure du mot "Etre" intervient dans "Contribution la question de l'tre", trad. Grard Granel, in : Martin Heidegger, Questions I, Paris, Gallimard, 1968, p. 232 sq. 2. John Cage in : R. Kostelanetz, loc. cit., ibid. 3. Ferdinand de Saussure, cit par Arthur J. Sabatini, "Silent Performances : On Reading John Cage", in : Richard Fleming and William Duckworth ed., John Cage at Seventy-Five, Bucknell Review, Lewisburg, Bucknell University Press, 1989, p. 93. 4. John Cage in: R. Kostelanetz, loc. cit., ibid. 5. Marcel Duchamp in: Pierre Cabanne, Entretiens avec Marcel Duchamp, Paris, Belfond, 1967, p. 204. 6. Marcel Duchamp, Marchand du sel, crits runis par Michel Sanouillet, Paris, Le Terrain vague, 1958, p. 163-164. 7. M. Duchamp, op. cit., p. 169. 8. Martin Heidegger, " La Fin de la philosophie et la tche de la pense ", trad. Jean Beaufret et Franois Fdier, in : Kierkegaard vivant (Colloque de l'UNESCO, 1964), Paris, Gallimard, 1966, p. 191. 9. M. Duchamp, op. cit., p. 161. 10. Arturo Schwarz, La Marie mise nu par Marcel Duchamp mme, trad. Anne-Marie Sauzeau-Boetti, Paris, Fall, 1974, p. 48-49. 11. P. 42. 12. Marcel Duchamp, Duchamp du signe, Ecrits, nouvelle dition revue et augmente, par Michel Sanouillet, assist par Elmer Peterson, Paris, Flammarion, 1975, p. 47. 13. Marcel Duchamp, La Marie mise nu par ses clibataires, mme (La Bote verte), Notes 1912-1915 (300 ex.), "Ed. Rrose Slavy, 18 rue de la Paix, Paris 1934".
326/514
14. Duchamp du signe, au lieu de "qc.", rtablit "quelconques". 15. Marcel Duchamp, From the Green Box, trsl. George Heard Hamilton, New Haven, Connecticut, The Ready-made Press, 1957, n.p. (400 ex.). Cet ouvrage m'a t aimablement communiqu par le sculpteur Bauduin. 16. Cf. John Cage, A Year From Monday, Middletown, Wesleyan University Press, l967, p.71. 17. En appendice aux " Questions parisiennes " n1 et n2, in Matre Eckhart Paris, Une critique mdivale de l'ontothologie, tudes, textes et traductions (collectif), Paris, P.U.F., 1984, p. 197. 18. Cf. la mise au point de Wolfgang Wackernagel, Ymagine denudari, Ethique de l'image et mtaphysique de l'abstraction chez Matre Eckhart, Paris, Vrin, 1991, p. 110-117. 19. Matre Eckhart, cit par Bernard McGinn, " Meister Eckhart on God as Absolute Unity ", in Dominic J. O'Meara ed., Neoplatonism and Christian Thought, Actes de la Confrence de la Catholic University of America (1978), Albany, State University of New York Press, 1982, p. 133. 20. Cf. Reiner Schrmann, Matre Eckhart ou la joie errante, Paris, Plante, 1972, p. 191. 21. Cf. R. Schrmann, op. cit., p. 194. 22. Cf. R. Schrmann, op. cit., p. 201-202. 23. Cf. R. Schrmann, op. cit., p. 194. 24. Cf. R. Schrmann, op. cit., p. 196, note 87. 25. Cf. John Cage, Silence, Middletown, Wesleyan University Press, 1961, p. 18-56. 26. Cf. R. Schrmann, op. cit., p. 195. 27. Cf. R. Schrmann, op. cit., p. 196. 28. Cf. R. Schrmann, op. cit., p. 195.
327/514
29. John Cage in : C.H. Waddington ed., Biology and the History of the Future, An IUBS/UNESCO Symposium (1969), Edinburgh, Edinburgh University Press, 1972, p.37. 30. Cf. Matthew Fox, Breaktbrougb, Meister Eckhart's Creation Spirituality in New Translation, Garden City, New York Image Books (Doubleday), 1980, p. 256. 31. Cf. John Cage, Silence, cit., p. 64. L'"Interlude", dans la traduction franaise qu'a publie (sous le titre "Raison d'tre de la musique moderne") la revue Contrepoints (n6, 1949, p. 55-61), sous la signature de Fred Goldbeck, a t malheureusement omis. 32. Cf. M. Fox, op. cit., ibid. 33. R. Schrmann, op. cit., p. 197-198. 34. Cf. R. Schrmann, op. cit., p. 199-200. 35. Cf. Emilie Zum Brunn et Alain de Libera, Matre Eckhart, Mtaphysique du Verbe et thologie ngative, Paris, Beauchesne, 1984, p. 167-168. 36. Cf. Emilie Zum Brunn, "Dieu comme Non-tre d'aprs Matre Eckhart", trad. de l'anglais par Agns Hrique, Revue des Sciences religieuses de l'Universit de Strasbourg, 67e anne, n 4, octobre 1993, p. 14, 15, 18. 37. New York, Dover Books, 1956. 38. Matre Eckhart, cit par Matthew Fox in : Breaktbrough, op. cit., p. 135. 39. Du moins jusqu'en 1958 ; cf. Silence, op. cit., passim. Cf. aussi la Vassar Lecture ("A Composer's Confession"), exhume par Eric de Visscher pour le n spcial John Cage de la revue canadienne MusicWorks (n 52, juillet 1992). 40. Carl Gustav Jung, Types psychologiques trad. Y. LeLay, Genve, Georg, 1950 ,p.235-7. 41. C.G.Jung,op.cit.,p.247. 42. C.G. Jung, op. cit., p. 248.
328/514
43. Grce la negatio negationis, " nous signifions que Dieu se communique tout ce qui est ; par la ngation de la privation, nous signifions qu'il se retire de tout ce qui n'est pas. " (E. Zum Brunn et A. de Libera, op. cit., p. 151). C'est le " retour complet " (reditio completa), par quoi se marque la " solidarit de la ngation de la ngation et de la rduplication ", qui appuie " la thorie de l'unit de l'tre en toutes choses et de l'unit des choses en Dieu" (p.149). 44. Cf. les pages 155 et 217-219 de l'ouvrage capital de E.Zum Brunn et A. de Libera. 45. Daisetz Teitaro Suzuki, "Connaissance et innocence", in: Thomas Merton, Zen, Tao et Nirvana, trad. F. Ledoux, Paris, Fayard, 1970, p. 120.
46.
Shizuteru Ueda, "Matre Eckhart et le bouddhisme zen", trad. Reiner Schrmann, La Vie spirituelle, n 578, janvier 1971, p. 41-42. (Il s'agit de la dernire page de la thse de Doctorat Die Gottesgeburt in der Seele und der Durchbruch zur Gottheit, Gtersloh, Gerd Mohn, 1965. On trouvera une critique de quelques-unes des positions de Shizuteru Ueda dans : John D. Caputo, The Mystical Element in Heidegger's Thought, Athens, Ohio, The Ohio University Press, 1978, p. 133-134).
329/514
Le travail des artistes qui ont choisi de se rassembler sous le label dsormais clbre ZAJ, et dont on sait qu'il dsigne une extraordinaire aventure transmedia - musicale, plastique, thtrale, mais aussi bien littraire, potique, graphique, postale - ne saurait tre abord en dehors d'une problmatique philosophique, laquelle s'est trouv associ ds le dpart le nom de John Cage. Cette problmatique dcoulait de l'ventualit, ressentie par la plupart des hritiers de Schnberg partir de 1950, de la cristallisation de la musique en oeuvres d'art totalement organises. A cette poque, le crateur qui se fiait aux techniques de la prdtermination n'avait plus, les rgles d'agencement du matriau une fois poses, qu' attendre le rsultat. "Que ce que produisent de telles procdures soit ou non de la musique, nonait jadis Stanley Cavell, en tout cas elles ont certainement produit de la philosophie. Et il est caractristique de cette philosophie qu'elle en appelle aux concepts de composition, de hasard et d'improvisation" (1). L'originalit de John Cage vis--vis d'un Boulez ou d'un Stockhausen a consist prendre, avec une ironie la fois impitoyable et douce, les manipulations srielles comme synonymes de la consultation d'un oracle, ce qui quivalait littralement affoler la machine. Cavell le constate sans quivoque: aux yeux de Cage, "le hasard est explicitement dsign comme devant remplacer les notions traditionnelles d'art et de composition; le renoncement total du compositeur tout contrle sur son matriau est cens fournir une libert et une acuit de perception plus profondes que celles que le simple "art" avait pu offrir jusqu'ici, malgr tout ce que l'on avait tent." Chez les partisans de l'organisation totale, l'inverse, "hasard et improvisation sont supposs prserver, en musique, les concepts d'art et de composition." Leur intervention est effectivement requise "pour expliquer comment, bien que le compositeur n'exerce son choix que sur les conditions initiales de son travail, le dterminisme auquel il abandonne ses pouvoirs suscite de lui-mme la spontanit et la surprise que l'on associe l'exprience artistique." D'aprs les sriels, s'il y arrive, c'est: "a) parce qu'il produit des combinaisons imprvues," savoir du hasard (Boulez dira: de 1"'ala"); et "b) parce qu'il comporte des instructions qui laissent l'excutant la libert de choisir, c'est--dire d'improviser" (2). Pourtant, et malgr l'apparence de scientificit dont il s'affuble en s'institutionnalisant (que l'on songe l' IRCAM!), le discours des sriels n'est pas srieux. C'est qu'il se rsume la "comdie" bien connue du choix dont nous acceptons les consquences comme si elles incarnaient notre volont et notre sensibilit, bien que nous ne puissions au niveau du principe reconnatre
330/514
en elles notre responsabilit." On feint de produire des oeuvres part entire, mais on est contraint de commencer par les protger conceptuellement afin de les rendre inattaquables. Elles n'ont en ralit d'existence que par la philosophie qui les justifie, mais malheureusement celle-ci choue masquer la dmission du compositeur. L se situe la diffrence: le "thoriser" de Cage, crit Cavell, "est exempt de ce genre de failles, parce qu'il stipule en toute clart que l'oeuvre qu'il rgit n'a pas plus d'importance qu'il n'en a lui-mme; cette oeuvre n'a pas tre justifie par la thorie, puisqu'elle se contente pour ainsi dire de l'illustrer" (3). On notera, ce propos, que le reproche de n'tre qu'un philosophe se dguisant en crateur est ici retourn l'envoyeur, ce vocable dsignant les tenants de "l'oeuvre part entire." De Cage, en effet, il faudrait plutt affirmer ce que Samuel Beckett avait confi un jour au sujet de la peinture de Bram van Velde: "Cela ne ressemble pas de l'art, si mes souvenirs de l'art sont exacts." Ainsi, Stanley Cavell n'hsite pas dclarer sui generis la production cagienne. Il faudrait tout le moins, selon lui, que soit prise en considration l'ambigut langagire dans laquelle ne peut manquer de se trouver engage une dmarche qui se veut ente essentiellement sur le silence. "Que son oeuvre, constate-t-il, soit joue en tant que musique, plutt que comme une sorte de parathtre ou d'exercice parareligieux, est seulement un autre signe des confusions de notre poque" (4). Mais Cage le reconnaissait sans ambages. Lors du symposium de l'UNESCO auquel il prit part en 1969 Chichen Itza, dans le Yucatan, il expliqua la gense de sa premire oeuvre "silencieuse, "4'33", en arguant que, bien avant de tomber sur une toile de Rauschenberg "peinte en 1952, mais sur laquelle il n'y avait rien," ce qui le confirma dans le projet (labor ds les annes quarante) de raliser "une pice qui ne contiendrait pas de sons," il avait labor toute une rflexion sur les rapports du langage et du silence: "je me suis rendu un jour, dit-il, une rencontre silencieuse de quakers, et me mis penser ce que j'allais dire. C'est--dire la faon (faustienne!) dont je dominerais cette rencontre. Et puis, je m'aperus que l n'tait pas la question, Ce qu'il fallait, ce n'tait pas dominer, mais couter. Et couter le silence. Par silence, j'entends la multiplicit des activits qui nous entourent sans relche. Nous l'appelons "silence" parce qu'elle ne dpend pas de notre activit. Elle ne correspond ni des ides d'ordre, ni un sentiment expressif." (5) Que le silence dsigne le foisonnement de la vie, ou - dans le vocabulaire d'un Lvinas ou d'un Maurice Blanchot - le "murmure incessant" ou le "clapotement" de l'il y a, bref le bruissement et le ruissellement de l'indfini, ce thme ne renvoie pas seulement, comme on le suggre parfois, au romantisme (6), mme s'il est arriv Cage d'acquiescer l'attitude d'un Charles Ives conseillant de s'asseoir sur le pas de sa porte (si possible sur un rocking chair!) afin d"'couter sa symphonie personnelle" en regardant le soleil se coucher. L'analyse de Stanley Cavell est plus subtile: pour saisir ce qu'il en est du silence,
331/514
suggre-t-il, rien de tel que d'tudier la manire dont le langage vient se drober, parfois, lorsqu'il lui est demand de rendre compte d'une oeuvre d'art. Apprcier une oeuvre, c'est vouloir faire partager son sentiment. Pas seulement pour le plaisir du partage; plutt parce que le faire rellement partager conditionne son existence mme, et par l, plus profondment, ma propre existence. "Il importe que les autres soient mis au fait de ce que je vois, prcise Cavell. Cela importe-et donc c'est un fardeau - parce que tant que je ne puis dire ce que je sais, il peut toujours tre subodor (y compris par moi, mon propre gard) que je ne sais rien. Or, je le sais: ce que je vois, c'est cela (je dsigne un objet). Seulement, pour vous communiquer "cela," il faut que vous le voyiez aussi. Dcrire l'exprience d'un art, c'est en soi une forme d'art. (7) S'ensuit-il de ce constat que le silence - ou ce qui se nomme chez Hlderlin le "dfaut des noms divins" - consomme inluctablement le retour au chaos ou au tohu-bohu de tout ce qui existe? La retombe dans le tintamarre de l' il y a, dont s'effraye Lvinas, signifie-t-elle irrvocablement ma propre perte? Mais telle n'est pas la perspective de Cavell: lecteur de Wittgenstein - le philosophe prfr de John Cage -, il a fait sienne l'ide selon laquelle rien ne mrite davantage d'tre respect que le geste de celui qui s'efforce (en vain) d'excder les bornes du langage au nom de l'esthtique ou de l'thique. Cependant, le Wittgenstein des Investigations philosophiques est formel: "Ce que nous faisons est de ramener les mots de leur usage mtaphysique leur usage quotidien" (8). En d'autres termes, commente Cavell dans Une nouvelle Amrique encore inapprochable, "les mots sont en quelque sorte "au loin," comme en exil (...) absents, en vadrouille. (...) Nous pourrions exprimer un peu mieux (...) la pratique de Wittgenstein en traduisant l'ide de ramener les mots par celle de les reconduire, de les guider - comme le berger -sur le chemin du retour; ce qui suggre non seulement qu'il nous faut les trouver, nous rendre l o ils se sont gars, mais qu'ils ne reviendront que si nous les attirons et les commandons, ce qui exige d'tre leur coute. Mais cette traduction n'est qu'une lgre amlioration, parce que le comportement de nos mots n'est pas spar de nos vies, pour ceux d'entre nous qui sont ns en eux, qui en sont matres. C'est aux vies mmes de prendre le chemin du retour." (9) Appliquons ce raisonnement l'coute cagienne du silence: maintenir spars l'art et la vie, c'est transgresser le prcepte selon lequel "sur ce dont on ne peut parler, il convient de se taire"; c'est, sous prtexte d'esthtique, laisser filer les mots hors de leur patrie, loin de leur Heimat; et avec eux, laisser disparatre notre vie: la perdre. Retournons la vie: rinstallons notre langage dans la quotidiennet. Dans le sillage des grands transcendantalistes que Stanley Cavell s'emploie rhabiliter, Emerson et surtout Henry David Thoreau, John Cage a choisi de revenir au langage ordinaire et de ramener au bercail les mots enfuis. Il ne l'a fait toutefois qu'en suspendant en quelque sorte sa propre
332/514
existence celle des "autres," en les "mettant au fait" de ce qu'il "voyait" (et coutait). La "vie en tant qu'art" ne se laisse restaurer que si l'art lui-mme se rinvente "en tant que vie." L'exigence thique - religieuse ou "para-religieuse" innerve profondment la "forme d'art" par laquelle l'exigence esthtique, son retour d'exil, s'acoquine avec le train de l'existence habituelle, en-de des limites assignes au parler quotidien, bref au sein de notre affairement journalier. Mais la condition sine qua non d'un tel dgrisement rside, on l'a vu, dans l'assomption d'un an-archisme: d'un impouvoir radical. Seule l'humilit d'un renoncement tout schme d'asservissement permet de valider semblable ressourcement. Pour Cage, comme pour Lvinas, est proscrire tout esthtisme susceptible de rejeter dans l'ombre le visage de l'autre homme; Cage y ajoute, au nom de la compassion bouddhiste l'endroit des "tres non-sentants," le rejet de toute attitude dominatrice envers la nature. La musique du silence sera hospitalire aux bruits comme aux sons: l'il y a est lui aussi librer. Cette attitude est celle mme des trois protagonistes du groupe ZAJ. Deux d'entre eux, Juan Hidalgo et Walter Marchetti, tudiaient la composition musicale Milan sous la direction de Bruno Maderna et avaient commenc oeuvrer dans la mouvance srielle, lorsqu'en 1958 ils firent la connaissance de Cage, l'occasion d'une tourne clbre qui avait conduit les ballets de la compagnie Merce Cunningham prcisment Milan. A la diffrence d'Esther Ferrer, issue des arts plastiques et lie dfinitivement ZAJ de faon plus tardive ( partir de la fin 1967), Hidalgo et Marchetti eurent donc, pour "se convertir" Cage (et en ralit se forger leur vritable personnalit en devenant indpendants l'gard de tout assujettissement un quelconque systme), sinon abjurer une "foi" srielle problmatique, du moins redcouvrir la saveur de la transparence, en se dlivrant de tout a priori intellectuel commencer par celui de la "prsence" au sens kantien, l'a priori d'un espace et d'un temps susceptibles de rgenter,en se proposant comme des dimensions immuables et d'avance tout armes, l'effectuation de notre sensibilit, l'apparatre de toutes choses et de tous vnements, bref ce que nous avons dnomm l'il y a. Gardons-nous toutefois d'insister de manire unilatrale sur la pars destruens de 1"'insurrection" de nos deux compositeurs l'encontre de toute culture hrite. D'abord, quelque intense et fascinant qu'ait pu tre le premier contact milanais avec John Cage, celui-ci a moins provoqu une rupture immdiate l'gard d'une pratique compositionnelle somme toute encore classique que polaris un ensemble de doutes et enclench un procs de dsenclavement moyen terme: l'importante monographie que le compositeur Lloren Barber a consacre en 1978-1979 au Groupe ZAJ mentionne que Juan Hidalgo et Walter Marchetti ont continu durant quelques annes crire des partitions en bonne et due forme, qu'ils destinaient un instrumentarium traditionnel; et dans la suite des temps, il leur est arriv de produire des pices d'apparence conventionnelle (mais conventionnelles en apparence seulement!), de les interprter et de les enregistrer; ni l'un ni l'autre n'ont jamais vraiment
333/514
abandonn le piano, si trange qu'ait t parfois le traitement qu'ils lui faisaient subir. Mais, dans une perspective moins anecdotique, on vitera de souscrire au diagnostic le plus pesant - et le plus frquent prononc l'gard des manifestations ZAJ -, celui de "nihilisme." Quelle qu'en ft la raison, incomptence ou volont dlibre de dnigrement, nombre de critiques (parmi lesquels certains concurrents ressentant les succs ZAJ comme des affronts personnels) se sont ingnis, au fil des ans, rabattre ZAJ sur le vide ou l'absence, sur un "thtre de l'impossible" incapable de signifier autre chose que l'"impossibilit du thtre."(10) Et certes, l'poque de l'existentialisme, le fin du fin de la modernit pouvait sembler consister, " nous mettre en prsence de l'impossibilit de la prsence" (11). Reportons-nous au dbut de l'aprs-guerre: "le sujet de l'exprience esthtique est devenu un sujet qui, voluant dans l'espace et dans le temps de la vie pratique, en est subitement soustrait et confront avec le phnomne d'un temps et d'un espace suspendus." Et il est mme possible de gnraliser: "De l'obsession simultaniste chez tant de peintres au dbut du sicle l'exaltation de l'action painting, de la page blanche des symbolistes l'attente en points de suspension du thtre dit de l'absurde, on trouve quantit de variantes de ce modernisme caractris, pourrait-on dire, par un kantisme ngatif: ces arts sont critiques et auto-rflexifs, mais tout se passe comme s'ils cherchaient tablir, au titre de l'exprience esthtique ultime, non leurs conditions de possibilit, mais d'impossibilit, non le nom, mais l'innommable." (11) - On ne saurait nanmoins (sauf des fins partisanes) confondre ZAJ avec ces potiques de la modernit inverse pas plus qu'on ne se sentirait habilit (sauf sous l'empire d'un dpit caricatural) tenir Cage pour un fossoyeur. Car il en va clairement de Cage et, par extension, de ZAJ, comme des sculpteurs minimalistes dont Thierry de Duve montrait, en 1980, qu'ils ne militaient nullement en faveur d'un quelconque nihilisme, mais que leurs oeuvres dbouchaient sur une dfinition entirement nouvelle de la prsence. Que trouvons-nous en effet chez les minimalistes des annes 1960-1970? Face au six-feet cube de Tony Smith, le spectateur ne se contente certainement pas de "saisir le cube dans son entiret (...) par un acte d'idation," ce qui renvoie aux a priori kantiens. En ralit, le sujet-spectateur n'est pas seulement face un objet, il est incorpor une situation dans laquelle il fait pice au mme titre que l'objet. Lorsqu'il se dplace autour d'une sculpture aussi obstinment identique sous toutes ses faces qu'un cube, ce dernier le renvoie la perception de son propre dplacement, un devenir-autre continu et sans retour, du simple fait que son corps n'occupe pas deux fois le mme espace dans le mme temps... L'exprience esthtique qui nat d'une installation minimaliste requiert comme condition sine qua non une mise en situation en espace-temps rel. Mais c'est prcisment la ralit a priori de cet espace-temps que l'exprience dmontre inconsistante. (12) Soit. Mais pourquoi faudrait-il en infrer que rien ne va plus, que tout vire l'absence et l'absurde? Sommesnous en train de sombrer dans le chaos de l'il y a, c'est--dire dans le nihilisme?
334/514
"Je ne sais, rpond Thierry de Duve, s'il faut appeler le minimalisme postmoderne, mais une chose est certaine: sa signification historique est d'avoir pris acte de la chute des transcendantaux kantiens, non comme d'une condition tragique qui spcifie que l'exprience esthtique est devenue impossible, sauf se renverser en exprience de son impossibilit mme, mais comme d'un ensemble de conditions - tant pistmologiques qu'existentielles - affirmatives, sur lesquelles btir une pratique artistique nouvelle. Sur la base de ces conditions affirmatives, le mot prsence prend un tout autre sens. La coprsence, en espace-temps rel, de l'oeuvre et de son spectateur, n'implique nullement la nostalgie de l'espace-temps a priori." (13) Cette comparaison avec le minimalisme permet sans doute de mieux comprendre comment, notre poque, il est devenu possible de s'affranchir des clivages formalistes ou essentialistes auxquels croyaient devoir s'en tenir des thoriciens comme Clement Greenberg ou Michael Fried. Au gr d'un manifeste comme celui que Fried intitule en 1967 "Art and Objecthood", toute tentative de fusion entre disciplines artistiques spares est voue l'chec, car elle revient les dpossder de leur spcificit en les noyant dans l'anonymat du thtre (14). Le minimalisme, auquel Fried dcoche quelques flches acres, oblige effectivement le spectateur devenir acteur mais pourquoi les arts de l'espace n'incorporeraient-ils pas la gestuelle de la quotidiennet? La "conversion" d'Esther Ferrer l'art de la performance, qui lui a permis de rejoindre ses amis du Groupe ZAJ l'anne mme de la publication d"'Art and Objecthood," n'tait au demeurant nullement contraignante au point de lui faire abandonner ses activits antrieures; pas plus qu'Hidalgo ou Marchetti ne se trouvaient dpossds de leur mtier initial, elle n'a perdu la main. Force est de constater que l'acquiescement au mlange de l'art et de la vie ne dsaronne aucunement un artiste dj rompu des techniques canoniques; il y trouve bien plutt un regain de crativit. Il reste qu'en dblayant le terrain des objections ou plus exactement des prventions le plus gnralement souleves l'encontre de l'attitude ZAJ, nous n'avons fait qu'effleurer les modalits particulires d'un tel regain. La thmatique d'ensemble de la "pense" ZAJ, telle que la dgage Lloren Barber dans l'tude que nous avons mentionne, nous livre un premier canevas; il reste l'toffer. Rappelons-en les grandes lignes: le matre-mot de la dmarche ZAJ tant celui de l'identification de l'art et de la vie, cette identification comporte deux volets: 1) il faut pratiquer l'art en tant que vie; et 2) la vie en tant qu'art. Au premier volet correspond la revendication de la fusion des arts, susceptible d'autoriser un retour la quotidiennet. Au titre du second volet, tout un chacun doit tre reconnu apte oeuvrer, et faire de sa vie une oeuvre; encore lui faut-il se dfaire d'une ducation qui n'a de cesse qu'elle ne filtre et ne contrle les sensations. Il devient ds lors indispensable non pas tant de crer des objets, que d'agencer et de montrer des procs. C'est la stratgie de la table rase: au commencement sera non pas le Verbe, mais le silence, condition du Verbe.
335/514
N'est-ce pas la leon d'une pice comme 4'33" de John Cage? Comme chez Wittgenstein, il convient d'apprendre d'abord se taire. On comprend que le premier "concert de thtre musical" plac sous l'gide de ZAJ se soit ouvert, le 21 novembre 1964, sur 4'33". Mais cet hommage pouvait paratre un peu trange: certes, la lettre de la partition de Cage tait respecte en l'occurrence la dure de 4 minutes 33 secondes. Mais le "contenu," pour qui connaissait la partition, risquait de sembler htrodoxe; en tout cas, il n'avait nullement t prvu par l'auteur. L'interprte, tirant sur une corde accroche une balustrade, devait hisser au niveau de celle-ci un simulacre de "cage" (jaula) faite de quatre planches assembles, et laquelle tait fix l'autre bout de la corde. Quant au jeu proprement dit, il consistait demeurer (symboliquement) prisonnier de la "cage" pendant 4 minutes et 15 secondes, pour s'en dlivrer au cours des 18 secondes restantes. A quoi rimait semblable mise en scne, superpose en quelque sorte aux indications fournies par Cage, et qui, si elle ne contredisait pas ouvertement celles-ci, introduisait nanmoins un lment narratif parfaitement inattendu au sein d'un crmonial l'origine tout fait dpouill? Sans nul doute un kon, une nigme dans le style du bouddhisme zen; c'est--dire, selon le lexique ZAJ, un "etcetera" ou un "document public" propre secouer le spectateur et (le cas chant) lui procurer une illumination. Mais pourquoi l'avoir ajout la partition? Celle-ci, dans sa nudit, ne se suffisait-elle pas elle-mme? D'ou tait venu ce besoin de surenchre? On s'en voudrait, videmment de rpondre trop lgrement une interrogation de ce genre. il est clair, tout d'abord, que, l'appropriation, par ZAJ, du "texte" ou plutt du "silence" cagien ne faisait nulle violence celui-ci, car en "habillant" les instructions de Cage on prvenait toute assimilation de la pice intitule 4'33" un objet: "revisite," douze ans aprs sa cration par le pianiste David Tudor, pourquoi n'aurait-elle pas volu? Le "regain de crativit" dont nous disions qu'il consisterait, selon la logique ZAJ, mtamorphoser des objets en procs, sans doute en dcouvrait-on ici un archtype. Et pour peu que l'on se remmore la gnalogie du groupe ZAJ telle que l'a dfinie un jour Juan Hidalgo, comment ne pas interprter le choix de 4'33", pice inaugurale prsente en premier lors d'un concert inaugural, dans le sens d'un hommage offert non pas seulement celui sans lequel ZAJ n'aurait de toute faon jamais vu le jour, savoir John Cage, mais galement celui sans lequel John Cage n'aurait certainement pas t le mme, en l'occurrence Marcel Duchamp? Prendre 4'33" comme un ready-made, c'tait, en somme, faire d'une pierre deux coups. Nous voici donc aux prises avec une deuxime stratgie, celle, propre Duchamp, que ZAJ applique John Cage. Comme on le sait, la pratique du ready-made a donn lieu d'innombrables exgses, dont on peut dire que dans l'ensemble, elles n'ont rien apport de trs dcisif. L'une des plus rcentes, celle de Boris Groys, nous parat cependant propre clairer quelque peu notre
336/514
enqute(15). Faisant porter son analyse sur l'incontournable urinoir de 1917, l'auteur, aprs avoir constat qu'il s'agit d'un objet profane projet sans pravis au muse, c'est--dire dans un champ institutionnel, fait observer qu'en l'exposant sens dessus-dessous, Duchamp l'a rendu inutilisable. Nous le savions dj; mais ce quoi il faut songer en face d'un urinoir ainsi dtourn de sa quotidiennet a probablement de quoi surprendre. Car les premiers spectateurs ont, semble-t-il, dpens des trsors d'imagination pour attribuer un sens cet objet. Certains ont cru reconnatre une Madone: un sentiment de srnit peut la rigueur se laisser dchiffrer au vu de la photographie transmise la postrit, dont on sait qu'elle avait paru-comme par hasard dans une revue que codirigeait Marcel Duchamp et qui se nommait The Blind Man (L'Aveugle). Selon d'autres, l'urinoir renvers figurerait un Bouddha dans la position du lotus: l'hypothse n'est pas invraisemblable, si l'on retient l'indiffrence narquoise que distillent parfois des statues de ce genre, indiffrence que tout ready-made digne de ce nom se devrait de manifester avec les moyens du bord... (Et pour notre part, la question se pose: ne tient-on pas ici, puisqu'il s'agit d'une Fontaine, l'une des sources possibles de l'Arpocrate seduto sul loto de Walter Marchetti?(16)) Quant aux associations rotiques, elles ne prsentent qu'un intrt fort restreint; comme le remarque Groys, elles relvent non de l'inconscient du spectateur, mais d'un discours sur l'inconscient, et cela ne les recommande pas spcialement l'attention. Quoi qu'il en soit de cette hermneutique un peu bizarre, elle existe. Et c'est elle qui dtermine les deux types de renvoi une certaine indiffrence contemplative d'une part, la production industrielle de masse d'autre part dont la tension dtermine la teneur, voire la valeur, de l'oeuvre. Le choix de l'urinoir, tout "neutre" qu'il soit, constitue donc une rupture avec la tradition artistique qui se voulait, l'poque, retour l'artisanat, et ce pied de nez adress la tradition suffit situer Duchamp du ct d'une esthtique fonctionnaliste, soutenue par l'avant-garde. Si bien qu'au moment o Duchamp expdie son urinoir au muse, il adapte son geste la convention musale de deux faons. Ngativement, il heurte de front le principe fondateur de tout muse et de tout conservatoire, qui requiert l'exclusion radicale de toute tension conflictuelle susceptible de porter atteinte la srnit indispensable la contemplation d'objets prsums fixes et ternisables et qui, par consquent, considre le "prsent vivant" de l'oeuvre, avec ses diffrends et ses remous, comme dj mort, et mme enterr. Mais le geste duchampien s'adapte d'autre part positivement la convention musale, puisque le ready-made qu'il dpche l'exposition n'est pas sans rappeler celuici telle Madone, celui-l tel Bouddha. "Tiens! voil du Bouddha!" Ce cri ne peut que rjouir un conservateur... Ne relie-t-il pas un objet en lui-mme moyennement attrayant la "grande" tradition sacre? C'est cet quilibre entre le ngatif et le positif qui confre son intensit l'innovation que vhicule le ready-made. Bien sr, il s'agit d'un compromis fragile: les rgles qui dterminent l'adaptation ngative se rvlent beaucoup plus strictes que celles
337/514
qui permettent l'adaptation positive, puisque le propos du ready-made est d'introduire en catimini la prsence du prsent dans l'enceinte musale, et que cette contamination n'aura de signification que si l'opposition aux oeuvres traditionnelles est suffisamment violente pour dclencher un choc, un hoquet de vertu. Mais le rsultat justifie amplement l'nergie dpense par l'artiste aux prises avec ses calculs. Boris Groys l'exprime avec loquence: "l'oeuvre d'art devient pour un instant le lieu o les diffrences hirarchiques disparaissent, o les oppositions axiologiques traditionnelles perdent leur validit, et o le pouvoir du temps en tant que confrontation du pass dot de valeur et du prsent et du futur dnus de valeur est dpass. De l dcoule l'exprience de l'extra-temporalit, du bonheur extatique que procure la ralisation d'une utopie, de la libert et de la toute-puissance magique qui s'attache l'acte artistique russi, c'est--dire radicalement novateur." (17) Las! ce serait une illusion que de croire tous les problmes rsolus pour autant. Lisons la suite du paragraphe: "Cependant, le ready-made met simultanment en vidence qu'il s'agit l d'une utopie extrmement limite, et que l'oeuvre d'art n'est pas la pierre philosophale qui permettrait de transformer l'urinoir en or... Alors mme qu'il est admis figurer dans la tradition valorise, le profane n'est pas compltement dpass tout moment, l'urinoir peut tre remis l'endroit, tre retir de l'exposition d'art et tre utilis conformment sa destination. La synthse relle et indestructible du valoris et du profane n'a pas lieu, le principe de comparaison ne se donne pas reconnatre dans la "crativit" de l'artiste, et ds lors aucune garantie universelle d'galit n'est donne. En outre, l'esthtique du ready-made prsuppose explicitement qu'il existe un systme de conservation institutionnalis et protg du point de vue social, destin garantir l'innovation, par nature finie, une stabilit historique au moins relative. En effet, il est impossible d'acqurir cette garantie en faisant appel au transcendant, l'immortel ou l'universel."(18) Autant dire que tout est recommencer... N'est-ce pas un tel recommencement que nous propose ZAJ en rditant en 1964 l'exprience cagienne de 1952? La rfrence Duchamp est prcieuse: elle nous instruit en effet sur le contexte propre 4'33", et donc-par ricochet-sur le sens de l'attitude ZAJ. A lui seul en effet, le titre 4'33" apparat comme un ready-made, puisqu'il fait directement allusion au clavier de bon nombre de machines crire classiques, sur lesquelles la majuscule 4 a pour minuscule l'apostrophe et la majuscule 3, les guillemets. Il s'agit donc bien d'un emprunt la socit industrielle: Cage, en somme, pastiche Duchamp. Pourtant, lorsque nous lui avons jadis pos la question, il a insist sur la procdure d'obtention de ce ready-made: celui-ci, nous a-t-il assur, a bel et bien t dict par un hasard bienveillant, et non par une volont dlibre, "Tout objet, ajoutait-il, devient aujourd'hui un duchamp (avec une minuscule!)." Et lorsqu'il a donn Tky, en 1965, la cration de sa seconde pice silencieuse (compose en 1962 sous
338/514
l'intitul 0'00", avec en sous-titre 4'33" n2) dans une deuxime version spcialement destine au public japonais, et comportant notamment des interruptions des silences l'intrieur du silence...-, l"'action discipline" qu'il avait choisi d'amplifier, conformment aux indications de la partition, consistait taper son courrier l'aide d'une machine crire. Ainsi, le got la subjectivit venait confirmer, en les assumant, les oprations de hasard qui avaient prsid la rencontre du ready-made de dpart; et par "action discipline" il convenait d'entendre une acceptation active, plnire et nullement passive, portant sur une situation globale apprhende "hors temps" (comme le stipulait d'autre part le changement d'intitul, 0'00" s'tant substitu 4'33"). Un tel raffinement, dans le jeu des diffrentes instances mobilises en vue d'une cration rduite opinitrement un zro point, laisse rveur. Mais le travail effectu par ZAJ sur la pice initiale de 1952 n'est pas moins subtil. Que signifie en effet la dnomination 4'33"? Elle dsigne une "structure" au sens cagien: un laps de temps. Des quatre composantes de l'oeuvre musicale telles que les numrait le jeune Cage l'ore des annes cinquante, forme, matire, mthode et structure, seule cette dernire subsiste ici, sous les espces simplifies d'une dure chiffre. On a donc affaire une limite prcise, au-del de laquelle l'oeuvre cesse d'exister. En principe, l'attention du public, sollicite pendant le droulement de la pice, est libre de se relcher au terme de l'excution de celle-ci. Seulement, le fait que nul vnement sonore particulier ne soit appel figurer dans le cadre ainsi mnag fragilise ce dernier. Si 4'33" s'ouvre rsolument l'irruption des bruits ambiants, le profane - c'est--dire le monde sonore environnant - s'engouffre sans difficult dans l'oeuvre. Il devient l'oeuvre. En ce sens, la menace que les rumeurs ou tnbres extrieures font peser sur l'oeuvre est mise excution. Mais quand cesse justement l"'excution" de l'oeuvre, la menace est abolie; et c'est pourquoi nous disions que tout tait recommencer. Car l'esthtisation du profane sacralise le profane: la limite, donc, l'intitul 4'33" devient superflu. Si l'on veut prendre acte de cette situation, il va falloir liminer la structure, ou bien la "remplir" diffremment, car il ne sert de rien de rejouer, telle quelle, la pice; Cage choisit la premire solution et compose 0'00", et ZAJ opte pour la seconde en "meublant" sa faon muette, certes, par dfrence l'gard du Matre, mais loquente en un autre sens, prciser le cadre vide ainsi laiss lui-mme. Le risque encouru par ZAJ est celui du pch contre l'esprit. Il est remarquable en effet que John Cage se soit soustrait, tout au long de sa carrire, aux diverses sollicitations du narrativisme et que la psychanalyse, notamment, ne lui ait inspir (malgr l'estime qu'il portait Jung) que des ractions ngatives. Il s'entendait parfaitement avec Duchamp sur ce point, et se plaisait noncer, l'instar de ce dernier, qu'il "n'avait pas d'inconscient." Boris Groys l'a fait observer, des prises de position de ce genre obligent rarfier la production des ready-mades. "Si l'on pense que chaque ready-made reprsente simplement l'espace profane comme tel, il ne peut de fait exister qu'un seul ready-made:
339/514
dans le contexte de l'art, n'importe quelle chose peut par consquent valoriser l'espace profane dans son intgralit. Il suffit d'un seul ready-made, par exemple de la Fontaine de Duchamp, pour mettre en vidence la suppression des hirarchies axiologiques et marquer son got la fin de l'art, ou plus prcisment la fin du profane. La situation est diffrente si les ready-mades manifestent les dsirs cachs des artistes, leurs rituels inconscients et leurs fixations ftichistes. Dans ce cas, l'espace profane cesse d'tre homogne, pour devenir le domaine d'expression de l'inconscient. Ce n'est pas un hasard si, pendant longtemps, les ready-mades de Duchamp n'ont pas suscit de large mouvement artistique, bien qu'ils aient dj t connus d'un public assez large. On ne voyait pas de quelle manire la mthode de Duchamp en gnral pouvait tre poursuivie. Les diverses thories de l'inconscient, tout particulirement le structuralisme et plus tard le post-structuralisme, finirent par indiquer la voie." (19) Stratgie oblige: ZAJ ne disposait vrai dire d'aucune meilleure voie, pour attester la fois de sa fidlit inconditionnelle la puret dans le renoncement que cristallisait l'oeuvre de John Cage, et de sa volont d'affirmer le dsir de voler de ses propres ailes en le faisant reconnatre par un "document public", que de maintenir intact le ready-made cagien tout en en renouvelant le "contenu", grce un second ready-made qui, du milieu mme de la pice, ferait passer le message. Le leu de mots transparent sur "Cage/jaula", si d'aventure il passait inaperu, perdait l'vidence sa lgitimation. Mais, accompagn et soulign d'une mise en scne adquate, mimant la situation globale, il avait plus de chances d'tre convenablement dcrypt. Cage ayant un jour fait savoir un journaliste que "si l'on souhaitait comprendre sa musique, il fallait s'en dbarrasser", c'est--dire "sortir de (la) Cage", la fable d'un reclus s'vadant de sa prison paraissait plausible; et comme l'acteur charg de personnifier ZAJ ne devait son salut qu' ses propres mains, l'allgorie devenait limpide. Enfin, le mouvement ascensionnel imprim la "cage" par l'intermdiaire de la corde, vritable accomplissement de l'hommage, expdiait Cage au ciel en clbrant sa disparition sacrificielle: la libration terrestre, humaine, tait ce prix. ZAJ tirait son pingle du jeu de la faon la plus conomique possible. Mais n'tait-ce pas en se cantonnant malgr tout dans la finitude d'une "structure," celle, temporelle, que s'tait impose Cage en tirant au sort une mesure de dures, lesquelles, s'additionnant, aboutissaient au carcan-ready-made de 4'33"? Une fois dment explicit, le projet ZAJ allait-il prendre vritablement son essor? En fait, Hidalgo et Marchetti, comme on l'a vu, ne se rfugiaient nullement dans une activit de seconde main, celle, toujours prsume plus ou moins ancillaire, de l'interprtation des oeuvres d'autrui, si prestigieux que ft cet autrui. Une salve de compositions originales accompagnait le lancement de ZAJ, et il convient de rappeler que plusieurs crateurs de renom ont, anne aprs anne, fait un bout de chemin avec ZAJ, avant que le groupe n'ait atteint sa maturit sous la forme du trio Hidalgo Marchetti-Esther Ferrer. On peut estimer nanmoins que ZAJ, s'il tait dj pleinement lui-mme en 1964, devait son
340/514
indpendance relle, sur le plan psychologique en tout cas, l'exemple que l'auteur de 4'33" avait fourni d'une radicalisation de sa propre entreprise, et cela ds 1962, avec le remake de sa premire pice silencieuse mtamorphose en 0'00". En adoptant le "temps zro" de Christian Wolff, et en l'adaptant l'lectronique, Cage rvolutionnait sans nul doute l'conomie de sa propre cration. La suspension de la dernire dimension "unitaire" de l'oeuvre d'art occidentale, celle du temps, suprme puissance d'unification du divers, et par l ultime garantie de la validit du critre majeur de l'esthtique depuis le Beau platonicien, savoir la subsomption du multiple sous la bannire de l'Un, cette suspension quivaut une gigantesque explosion. Qu'elle soit gnralement passe inaperue ne milite gure pour la lucidit du "monde de l'art," ni non plus pour celle des philosophes. Mais les membres de ZAJ, eux, ne s'y sont pas tromps. Leur travail de "rorchestration" de 4'33" n'tait qu'un prlude. Le vritable impact de John Cage sur ZAJ, il faut le saisir au niveau de la crativit libre qui s'exprime, tous azimuts, dans la production nomade, clate, dsoeuvre parce que perptuellement inchoative, de "documents publics" imprvisibles, tantt sages et tantt chevels, production qui a fait le renom de ZAJ au long des trente dernires annes et qui apparat totalement inclassable, parce qu'elle est, selon le mot de Morton Feldman, "entre catgories," et parce que ZAJ travaille sans filet: mme la quotidiennet, mme la vie. Le passage, dans l'itinraire cagien, de 4'33" 0'00", aura t dcisif en ce qu'il mettait un point final a l'existence de la musique comme art spar, exil dans sa magnificence solitaire; et c'est ZAJ qu'il incombait de raliser, en la concrtisant de multiples manires, l'incorporation du musical tout le nonmusical telle que l'annonait la parole de Cage selon laquelle "une oreille seule n'est pas un tre." Qu'est-ce, en effet, que le zro de 0'00", sinon la dlinarisation du temps, la mutation du temps linaire en temps circulaire, donc la mise en circulation ou la mise sur orbite du temps? Du temps de l'Occident, on passe ainsi au temps de l'Orient, temps de la transmigration et de l'ternel retour, ou, comme le disait Cage, temps de l'"ternelle renaissance" et de la rversibilit. "Notre vie, disait Emerson, le matre de Nietzsche et aussi de Cage, via Thoreau, est un apprentissage de cette vrit: qu'autour de chaque cercle il peut en tre dcrit un autre, qu'il n'y a pas de fin dans la nature, mais que toute fin est un commencement; qu'il y a toujours une aurore qui se lve derrire chaque midi" (20). S'il en va de la sorte, n'est-ce-pas parce que le centre est vide? Le zro, n'est-ce pas le cercle vide? Nos mots sont-ils autre chose que des empty words? ZAJ n'est-il pas, entre autres, le cercle des compositeurs disparus? Telle que nous l'avons dfinie, l'esthtique ZAJ parat bien relever de ce que Jean-Franois Lyotard a caractris, voici une dizaine d'annes, comme une esthtique du sublime. Ce qu'il entendait par ce vocable, et qui a donn lieu nombre de discussions et mises au point, n'tait autre que la libration, atteste dj en peinture chez un Manet ou un Czanne, des "petites sensations"
341/514
constitutives de l'existence mme de l'objet pictural. S'appuyant sur les admirables analyses du "doute de Czanne" tel que l'avait thmatis MerleauPonty, Lyotard entreprenait de rattacher l'exigence de remonter aux sources de la perception l'enjeu kantien d'une "prsentation de l'imprsentable"; et il n'hsitait pas interprter la squence entire des avant-gardes successives comme une peau de chagrin. Ds lors en effet que Czanne suspend son geste crateur la question-clef "qu'est-ce qu'un tableau?" il s'interdit d'inscrire sur son support autre chose que des "sensations colorantes." Mais celles-ci ne sont accessibles au peintre, et donc restituables par lui, qu'au prix d'une ascse intrieure qui dbarrasse le champ perceptif et mental des prjugs inscrits jusque dans la vision elle-mme. Si le regardeur ne se soumet pas de son ct une ascse complmentaire, le tableau restera pour lui un non-sens impntrable. Le peintre ne doit pas hsiter courir le risque de passer pour un barbouilleur. "On peint pour trs peu." La reconnaissance des institutions rgulatrices de la peinture, Acadmie, Salons, critique, got, est de peu d'importance auprs du jugement que le peintre-chercheur et ses pairs portent sur le succs obtenu par l'oeuvre par rapport au vritable enjeu: faire voir ce qui fait voir, et non ce qui est visible. (21) Seulement, une fois enclench le procs d'anamnse l'gard de l'origine, il devient de plus en plus difficile de l'arrter, et la procession des avant-gardes vire en une rcession, ou du moins en une conversion un fondement qui se drobe. Pour commencer, ce sera la dlivrance de "la couleur dans son occurrence, (de) la merveille qu"'il arrive" (quelque chose: la couleur) au moins l'oeil" (22); mais ultrieurement, on assistera au dferlement du minimalisme, qui viendra bousculer la prudence des requisits formalistes d'un Greenberg ou d'un Fried; l'escamotage du chssis sur lequel on tend la toile; la rduction des couleurs au profit d'un monochromatisme, dj intronis chez Malevitch; la dilution de l'objet, dans le body art ou le happening; la dcolonisation systmatique du travail plastique, consomme chez un Buren; bref au dfil des abngations et renoncements, synonymes d'un repli gnral sur un Arte Povera oprant ex minimis, conformment Lyotard dixit au diagnostic adornien selon lequel on n'"accompagne la mtaphysique dans sa chute" qu'au moyen de "micrologies" (23). On n'imaginera pas pour autant que la "micrologie" se rsume une mtaphysique en miettes, pas plus que le tableau de Newman n'est du Delacroix en bribes. La micrologie inscrit l'occurrence d'une pense comme l'impens qui reste penser dans le dclin de la grande pense philosophique. L'essai avant-gardiste inscrit l'occurrence d'un now sensible comme ce qui ne peut pas tre prsent et qui reste prsenter dans le dclin de la grande peinture reprsentative. Comme la micrologie, l'avant-garde ne s'attache pas ce qui arrive au "sujet", mais : Arrive-t-il?, au dnuement. C'est de cette manire qu'elle appartient l'esthtique du sublime. (24)
342/514
Que l'art des sons ne soit l-dessus nullement en reste, la dmarche de Cage vers le silence - de l'introduction du piano prpar en 1938 la "cration", en 1952, de 4'33" en fournit le plus loquent (pour ne pas dire tumultueux) des tmoignages! La revendication du "dsoeuvrement," dont Cage a reconnu qu'il avait attendu, pour la formuler, qu'elle ft assume dans les monochromes d'un Tobey et d'un Rauschenberg, n'a pas peu contribu sous les espces, notamment, de la dconfiture de la musique srielle s'efforant, grce la prothse de l'opera aperta, d'exorciser la menace d'une "indtermination quant l'excution" (25) - clarifier la situation si bien dcrite par Stanley Cavell en termes de "dvoiement" thique et langagier. Mais c'tait au prix d'une marginalisation, au moins initiale. Comme y insiste Lyotard, en interrogeant le Il arrive qu'est l'oeuvre, l'art d'avant-garde abandonne le rle d'identification que l'oeuvre jouait prcdemment par rapport la communaut des destinataires. Mme conu comme il l'tait par Kant, titre d'horizon ou de prsomption de jure plutt que de ralit de facto, un sensus communis (dont du reste Kant ne parle pas propos du sublime, mais seulement du beau) ne parvient pas se stabiliser devant des oeuvres interrogatives. C'est peine s'il se forme, et trop tard, quand, dposes dans les muses, ces oeuvres sont censes appartenir l'hritage de la communaut et tre disponibles pour sa culture et son plaisir. Encore faut-il qu'elles soient des objets ou qu'elles supportent d'tre objectives, par la photographie par exemple.(26) Ou bien, ajouterons-nous en songeant John Cage et ZAJ, par l'enregistrement.(27) L'objectivation, dans le cas d'une oeuvre muette, fait videmment problme: la simple ritration d'une aisthesis rebours, c'est--dire (pour garder le mot de Lyotard) d'une "anesthsie," ne se laisse apprhender que sous bnfice d'inventaire; si 4'33" a pu engendrer par ddoublement - 0'00" (soustitr 4'33" n 2), ce n'tait pas seulement la faon d'un remake, mais pour cause d'insuffisance de radicalit (l'indication d'une dure tait encore de trop); on a vu aussi que le recours une amplification lectronique confortait le parti pris de non-retour. Quant aux performances ZAJ, elles constituent autant de drives htrodoxes partir de Cage commencer par l'interprtation "duchampienne" de 4'33". Bref, de Cage ZAJ le silence semble bien pour reprendre une expression de Jean Grenier avoir fait "tache d'encre" (28); si bien qu'il n'y a rien redire au fait que le sensus communis friand, par hypothse, de valeurs, valuations, transvaluations tous azimuts se fasse, au regard d'entreprises aussi peu communes, lui-mme silencieux. Mais "sublime," appliqu une telle aventure, n'est-il pas un bien grand mot? La "micrologie" adornienne laquelle Lyotard faisait allusion propos du "dnuement sublime" des avant-gardes permet-elle de cerner la dimension d"'infra-mince" la Duchamp (ou de superthin la Cage) au sein de laquelle se meuvent les productions ZAJ? Le mieux, pour en avoir le coeur net, est de reprendre, avec Boris Groys, une vue frisante sur l'ensemble du phnomne. "L'art de l'poque moderne, nous dit Groys, qui avait rompu au moins depuis la
343/514
Renaissance avec sa tradition antrieure au profit d'une reprsentation de la ralit visant tre adquate et vraie du point de vue mimtique, a galement pris ses distances au vingtime sicle vis--vis de la reproduction fidle de la ralit extrieure, aprs que celle-ci soit son tour devenue une convention culturelle. Aprs que beaucoup aient, en un premier temps, persist interprter l'art de l'avant-garde comme un reflet de la ralit interne, cache, comme une poursuite de la qute de vrit, le recours artistique des ready-mades, c'est-dire des citations directes de la ralit extra-culturelle, pratique dans l'art depuis Marcel Duchamp, remit radicalement en question le concept de vrit. En citant directement la ralit elle-mme, l'oeuvre d'art devient vraie d'une faon tout fait triviale; car ici, son accord avec la ralit extrieure est ncessairement donn. Dans ce cas, le rapport la vrit relativise la diffrence entre une oeuvre d'art, qui reproduit la ralit partir d'une position privilgie, et une simple chose appartenant la ralit elle-mme. Nanmoins, la question de la valeur de l'oeuvre demeure aussi peu rsolue qu'auparavant. Il se rvle qu'il est impossible de rpondre cette question en recourant la ralit, et que la vrit d'une oeuvre ne peut fonder sa valeur."(29) Qu'en est-il, prcisment, d'une telle "valeur?" Ne consiste-t-elle pas de nos jours, comme l'affirme Marc Le Bot, "produire du hasard chaque coup de ds" de manire "jouer sur la perception esthtique par des suites rapides de surprises incongrues" (30)? Peut-tre cette attitude est-elle celle du tout-venant des artistes contemporains; et peut-tre mme Lyotard a-t-il tort, comme le lui reproche Boris Groys, d'appuyer sa conception du sublime sur les travaux d'un Newman ou d'un Buren. "Car le mme geste novateur qu'ils ont accompli une fois, Barnett Newman ou Daniel Buren le rptent sans cesse en tant que signe immuable de l'irrductible sublime. Ce mme signe leur sert d'autre part d'indice commercial stable, et rend ainsi possible le succs de leur propre stratgie commerciale de sorte que c'est justement l'vnementiel se rptant qui doit tre conu comme une commercialisation du procd novateur invent un jour." (31) Mais on ne saurait coup sr en dire autant de Cage ou de ZAJ. Ils pratiquent exactement l'inverse une ascse rigoureuse, qui revient non pas ritrer indfiniment la mme recette, mais jeter par-dessus bord tout ce qui serait susceptible d'en tenir lieu, et, partant, "produire un effet mental qui n'est pas fait pour surprendre", grce "une dmarche sacrificielle o se trouvent dtruits, symboliquement, le "sens" et la "valeur", eux qui sont des effets institutionnels"(32). Aussi se soucient-ils comme d'une guigne de ce que "la vrit d'une oeuvre" puisse, supposer qu'elle existe, "fonder sa valeur"; et du coup, loin du vrai et du faux comme du beau et du laid, loin par consquent de toute "valorisation" affective, la discipline laquelle ils se plient leur ouvre (et nous ouvre) la dimension de la vraie surprise: celle qui n'est pas prfabrique ni prcontrainte, mais jaillit mme l'nigme de la prsence, sur l'instant (dans
344/514
l'acception du "Postulat initial" de Georges Bataille) (33), comme une piphanie ("micrologique"...) de l'imprsentable. A propos non pas d'un musicien, mais d'un peintre, Tal-Coat, Henri Maldiney s'est exprim dans le mme sens: il n'y a de rel que l'inimaginable. "Le rel est toujours ce qu'on n'attendait pas. Il actualise ce paradoxe: combler l'inattendu. L'antilogique de la vie est aussi celle de l'art. Qu'est-ce qu'un vivant? Celui au jour duquel quelque chose vient au jour, cependant que luimme n'est jamais jour. Ainsi d'une oeuvre d'art. Plus paradoxalement encore, elle existe. Exister, c'est se tenir hors dans l'ouverture, mais ouvert son propre dpassement, auprs de l'altrit des choses et des tres. Il ne s'agit pas d'avoir prise sur eux. Prendre n'est pas voir. Parce que c'est ramener soi. L'art, au contraire, nous expose ce qui de tout est le moins probable, ce qui tout coup, apportant avec soi l'instant de sa surprise, se montre en cet instant depuis toujours dj l. La prise est en dfaut de cet excs d'elle-mme, de cette transgression de soi, de cette chute d'o s'lve l'lan qui la surpasse, de cette dchirure originaire: l'irrpressible don de la ralit."(34)
345/514
Notes 1. Stanley Cavell, "Music Discomposed", in Must We Mean What We Say? New York, Scribner, 1969 (rd. Cambridge University Press,1976), p.194. 2. Cavell, op. cit., ibid. 3. Cavell, op. cit., p. 196. 4. Cavell, op. cit., ibid. 5. John Cage in C.H. Waddington ed., Biology and the History of the Future, Edinburgh, Edinburgh University Press, 1972, p. 37. 6. Cf. Leonard B. Meyer, Style and Music, Philadelphia, University of Pennsylvania Press, 1989, p. 343-344. 7. Cavell, op. cit., p. 192-193. 8. Ludwig Wittgenstein, Investigations philosophiques, 116; cit par Stanley Cavell, Une nouvelle Amrique encore inapprochable, trad. Sandra Laugier, Combas, Ed. de l'Eclat, 1991, p. 40. 9. Cavell, op. cit., p. 40-41. 10. Ces formules, sans concerner directement ZAJ, donnent le ton de certaines critiques ; cf. Thierry de Duve, "La Performance hic et nunc", in Chantal Pontbriand d., Performance, text(e)s et documents, Montral, Ed. Parachute, 1981, p. 21. On trouvera un florilge de critiques consacres ZAJ dans l'tude de Lloren Barber, ZAJ, Historia y valoracion critica, 342 p., passim (texte dactylographi aimablement communiqu par l'auteur, non dat). 11. de Duve, op. cit., p. 22. 12. de Duve, op. cit., ibid. 13. de Duve, op. cit., p. 22-23. 14. Cf. Michal Fried, "Art and Objecthood", in Gregory Battcock ed., Minimal Art, An Anthology, New York, Dutton, 1968, p. 116-147.
346/514
15. Cf. Boris Groys, Du nouveau, trad. de l'allemand par Jean Mouchard, Nmes, d. Jacqueline-Chambon, 1995. 16. Walter Marchetti, Arpocrate seduto sul loto, Madrid, Artes Graficas Luis Perez, 1968. 17. Groys, op. cit., p. 95. 18. Groys, op. cit., p. 95-96. 19. Groys, op. cit., p. 87. 20. Ralph Waldo Emerson, "Cercles", in Les Forces ternelles, trad. K. Johnston, Paris, Mercure de France, 1920, p. 113-114. 21. Jean-Franois Lyotard, L'inhumain, Paris, Galile, 1988, p. 113. 22. Lyotard, op. cit., p. 114. 23. Lyotard, op. cit., ibid. 24. Lyotard, op. cit., p. 114-115. 25. Cf. John Cage, Silence, Middletown, Connecticut, Wesleyan U.P., 1961, p. 35-40. 26. Lyotard, op. cit., p. 115. 27. Dont on sait que John Cage lui tait fondamentalement hostile. 28. Jean Grenier, La Vie quotidienne, Paris, Gallimard, 1968, p.117. 29. Groys, op. cit., p. 16-17. 30. Marc Le Bot, "Le Torse d'un symbole", in Fictions en esthtique, recueil collectif, Paris, Presses Universitaires de Vincennes, 1993, p. 11. 31. Groys, op. cit., p. 187. 32. Le Bot, loc. cit., p. 21. 33. Cf. Georges Bataille, "Postulat initial", Deucalion 2, Paris, 1947, p. 153158.
347/514
34. Henri Maldiney, Aux dserts que l'histoire accable, Paris, Deyrolle, 1995, p. 107.
348/514
Il faut savoir gr Gisela Gronemeyer et Reinhard Oehlschlgel, les deux Executive Editors du World New Music Magazine, d'avoir offert aux lecteurs de leur revue la primeur d'un texte-phare sign Chris Newman, qui figure en exergue de la livraison propose en 1998 (1), et s'intitule - en rplique, bien sr, au clbre manifeste de John Cage "The Future of Music : Credo" (2) "The Future of Classical Music". Qu'il y ait, de Cage Chris Newman, une connivence et une complicit profondes plutt que des accointances de faade, cela est hors de doute; aprs tout, le second, qui est la fois compositeur, peintre, vidaste, pote, auteur de thtre etc., ne s'est pas montr jusqu'ici moins curieux d'esprit, moins homme-orchestre, que ne l'a t le premier (sauf, peut-tre en ce qui concerne la mycologie). Et, circonstance aggravante, il a suivi, de 1980 1983, l'enseignement de Mauricio Kagel la Hochschule de Cologne ; or ne faut-il pas crditer Cage et Kagel, comme il sied deux immenses musiciens, d'un temprament gal ? J'ai toujours t tent par une mise en parallle de l'ironie kagelienne et de l'humour cagien. (Il m'est mme arriv, au Festival d'Avignon, de soutenir, lors d'un dbat public, que la seule diffrence relle entre Cage et Kagel rsidait dans leurs patronymes : il suffisait, pour passer de l'un l'autre, de germaniser lgrement Cage en remplaant le "C" par un "K", et d'ajouter un "1".) Quoi qu'il en soit cependant, Newman n'est ni Kagel ni Cage, et il lui est arriv de se dmarquer sans ambages de ce dernier, en se disant concern non pas tant par le caractre "naturel" ou le devenir-nature du musical que par la perception des sonorits ou le contexte immdiat, "existentiel", du geste compositionnel lui-mme (3). Cette diffrence au niveau de la problmatique d'ensemble est dj sensible la lecture des titres respectifs des deux crits. En 1937, l'intervention du jeune Cage Seattle n'y va pas par quatre chemins : elle n'englobe rien moins que l'avenir de la musique tout entire, et se veut acte de foi. Certes, la mention "Credo", en latin, peut se lire ventuellement cum grano salis (ou, si l'on prfre, tongue in cheek). Mais rien n'oblige opter ici pour un dcryptage au deuxime niveau, comme ce sera le cas propos du Credo in Us pour percussions, compos pendant la guerre, et dont l'intitul se prsentera comme indcidable, "Us" pouvant voquer soit le "nous" d'une communaut humaine abstraite, soit les Etats-Unis, U.S. (ce que confirmerait l'introduction, parmi les enregistrements susceptibles d'tre programms certains moments de la partition, de la Symphonie du Nouveau Monde de Dvorak). On peut donc raisonnablement supposer que le "Credo" de 1937 est sincre, sine cera, et que l'auteur, mme s'il fait la part de l'utopie en exorcisant, ds le titre, la menace
349/514
d'un doute l'endroit de ce qui va tre dit, que cet auteur, donc, entend mobiliser pleinement l'attention de son public. Le contenu de l'expos, en effet, vaut bien qu'on l'coute : Cage y formule la revendication de base d'une mise la disposition, sous les espces de laboratoires "scientifiques", de l'ensemble des dispositifs ncessaires la synthse lectronique du son. C'est bel et bien le "futur de la musique" qui se trouve mis en jeu ; et cela dans un texte prmonitoire, largement antrieur aux premires tentatives de "concrtisation" (inaugures par Schaeffer dix ans plus tard). Six dcennies ont pass, et voici venir Chris Newman avec son "Futur de la musique classique". Ce titre, allg de la suggestion pieuse de son "credo", s'alourdit en revanche par l'ajout d'un adjectif. "Classique" est en effet de nature faire sursauter : la technologie dont Cage rclamait en 1937 l'appui n'a-t-elle pas dferl ? Avec ses vagues successives - la prolifration des studios, le libre accs la synthse, l'ordinateurisation -, n'a-t-elle pas fait cder les "frontires de la musique" ? A premire vue, la vise newmanienne est parfaitement rgressive : "postmoderne", en tant qu'elle parat mettre entre parenthses l'enjeu "moderne" que s'tait fix John Cage, elle renoue explicitement avec la tentation "noclassique" des annes vingt. Newman va-t-il jouer, en 1998, Stravinsky contre Schnberg ? S'il en tait ainsi, la cause serait vite entendue : il suffirait, pour rgler le problme, de consulter Adorno. D'autant que Chris Newman a pouss l'imprudence jusqu' voquer, toujours au niveau de son intitul, le souvenir d'un musicien dont Adorno n'hsitait pas dire que chez lui, mme les accords parfaits sonnaient comme des dissonances : Sibelius. On doit en effet ce dernier une parole clbre, dont n'importe quel musicologue retrouverait l'imprgnation dans l'ide d'un "Futur de la musique classique" : "C'est curieux, plus j'observe la vie et plus je me sens convaincu que le classicisme est la voie de l'avenir !" (4) Pour transparente que soit l'allusion Sibelius, elle n'apparat cependant nullement comme telle sous la plume de Newman. Elle est plutt oblique, atmosphrique. Il faut, pour l'identifier, s'aviser de ce que nous appelions plus haut le "contexte existentiel" propre l'auteur. Or c'est ce "contexte" que Newman consacre son texte. Il avoue dtester le collage, et en gnral les citations et autres notes en bas de page. Bref, tout ce qui tmoignerait du souci de "rafistoler" (revamp) l'histoire, d'en ravauder les squences, d'en flcher les occurrences. Selon lui, l'ide de progrs en art s'est effondre, et avec elle l'emprise de la chronologie. Il ne nous reste qu'un "fatras" (heap) mr pour tre "fouill" (ransacked), et le ransacking est totalement incapable de trier et de slectionner quoi que ce soit. D'un revers de la main, Chris Newman balaye taxinomies et hirarchies consacres, commencer par la notion de "style", suspecte de prtendre lgifrer sur le pass afin de l'amliorer ; et du mme coup,
350/514
la folle tentative d'inventorier systmatiquement les "nos" et les "posts". "Postmoderne", ce vocable renvoie par hypothse une "modernit" en ellemme problmatique ; or pour Chris Newman comme pour Bruno Latour, Nous n'avons jamais t modernes (5). Et "noclassique" ne vaut gure mieux : non seulement le prfixe "no-" laisse supposer qu'on n'a affaire qu' un sous-produit, mais il barre la possibilit mme d'un "Futur de la musique classique", ce qui revient jeter le discrdit sur un "classicisme" inapte se perptuer, c'est--dire d'abord tenir debout. L'allgeance de Chris Newman Sibelius ne relve, en somme, d'aucune pense "calculante", et c'est pour cette raison qu'elle ne saurait se monnayer selon les normes conventionnelles de la citation. Elle est sans pourquoi - ou, comme le dit superbement Newman, simple "affaire d'amour". De nos jours, en effet, "l'amour peut bien devenir un lment structurant." Pour un compositeur, cela signifierait ne pas se targuer de dvelopper un langage, mais "repositionner" la musique en la soustrayant l'obligation de rsidence qui lui a t assigne sous les espces d'une vitrine d'exposition. Car elle s'y trouve ravale au statut d'un objet. Une mtaphore pourrait elle seule, semble-t-il, rendre raison des ides de Chris Newman sur la musique classique et son avenir : celle de la goutte d'eau qui rejoint l'ocan. A coup sr, elle y perd sa singularit. Mais elle ne meurt pas pour autant, puisqu'elle devient l'ocan. Il en va ainsi de l'uvre classique : elle mise sur une relative modestie et s'impose de demeurer un peu en retrait, d'observer un certain anonymat, voire de rester inaperue ; mais sa fadeur, son effacement, vus sous un angle diffrent, sont autant de traits de la splendeur du Simple. Il faudrait oser citer nouveau Sibelius : "Tandis que d'autres compositeurs vous apportent toutes sortes de cocktails, je vous sers quant moi une eau froide et pure !" (6) Dans le panthon musical newmanien, au "cocktail" secou vigoureusement par Beethoven s'oppose "l'eau froide et pure" de Schubert ; et le classique, c'est Schubert. Parce qu'il "martle" (hammers) le temps, Beethoven donne couter non pas la musique, mais l'ide de la musique. Schubert, qui n'a jamais rien martel, est le premier des grands compositeurs approcher ce que Newman considre comme le "temps rel", le temps dans lequel les vnements prennent leur temps et se succdent "sans dramatisation". D'o les "divines longueurs" schubertiennes : en nous plongeant dans le temps, Schubert nous dissout en lui, il nous oblige prendre le temps "comme il vient", "en l'tat". C'est l'ivresse du "tout-venant". Est-ce dire que le "Futur de la musique classique" exige un retour inconditionnel la bonne vieille subjectivit des Romantiques ? Beaucoup, anxieux de se ddouaner du reproche d'intellectualisme et d'abstraction, ont fait mine d'acquiescer ; ils ont entrepris de raviver la tonalit. Et Chris Newman luimme, qui compose ses mlodies coups de serpe, ne s'est pas priv de recourir des archasmes : une certaine poque (les annes 1980), et dans le milieu qui
351/514
tait le sien, il tait le seul, proclame-t-il, s'exprimer dans l'idiome tonal. Mais la conception qu'il s'tait forge du classicisme n'englobait justement pas le Romantisme. Dcouvrir en soi les lments d'une musique "hypersubjective", si l'on tient uvrer de faon classique, ne signifie aucunement que l'on rdite le culte du Moi. Cela peut vouloir dire que l'on aspire au contraire l'ocan. On ressent alors le besoin irrpressible d'une ouverture de l'uvre au-del des limites qu'impose un ego situ et dat, boucl sur ses certitudes et ancr dans ses conventions. Aborde dans cet esprit, une musique rpute "hypersubjective" est susceptible de contenir davantage d'"objectivit" (au sens large) qu'une musique procdant "scientifiquement" et se faisant fort d'liminer toute subjectivit. Dans la perspective "ocanique" adopte par Chris Newman, n'est vritablement musicien au sens classique que celui qui laisse (re)venir lui, quand il se met l'uvre, ses amours passes. A l'instant o elles s'emparent de lui et le possdent, il se dmet de lui-mme, il s'absente et se transporte au-del. Tel "un grain de sable dans le dsert de l'humanit", il abdique son ego et accde la nature vritable qui est la sienne, d'tre "n'importe qui en puissance" (a potential anybody). Ce qu'il reoit en change de son retour l'anonymat, et qui vient combler le vide laiss par la dpossession de son ego, c'est un don qui n'a, la lettre, pas de prix : la facult de crer en puisant directement l'eau de la source, c'est--dire aussi en vitant que l'auditeur demeure indiffrent et "s'en lave les mains". Prsente ainsi, toutefois, la dmarche de Chris Newman pourrait passer pour anodine. Echapper la dictature de l'air du temps, c'est--dire se soustraire aux tiquettes et slogans l'ordre du jour, l'intention est certes louable ; mais comment viter qu'elle ne passe pour une recette de vente supplmentaire d'autant plus efficace, du reste, qu'elle se prte une ritration indfinie sans cesser jamais d'tre up to date - ? Ce pril, dont la dnonciation faisait nagure les beaux jours de l'Ecole de Francfort, un essai provocant d'Alessandro Baricco, L'Ame de Hegel et les vaches du Wisconsin (7), a entrepris de l'exorciser ; comme son propos recoupe au moins partiellement la perspective newmanienne, je prends la libert d'en recopier un ou deux passages clairants. Selon Baricco, donc, le "mcanisme" qui a permis la musique "cultive" (c'est--dire lourde, par opposition aux musiques "lgres", populaires, de varits etc.) de piger tout ce que les quatre derniers sicles ont offert " la consommation sans risque d'une humanit qui a besoin de se sentir meilleure", ce "mcanisme" n'est autre qu'"une astucieuse mise l'cart du prsent. () Traqu par la modernit, le consommateur de musique cultive rame vers l'arrire avec une grande dignit, rvant du calme paradisiaque d'une source qui ne cesse de s'loigner. Par ce contre-mouvement, prcisment, il vide de toute valeur une tradition musicale immense, s'enfermant, et enfermant la tradition, dans un passisme raffin et inutile." (8)
352/514
Comment sortir de cette impasse ? Srement pas en se (re)tournant vers une avant-garde qu'il est devenu difficile aujourd'hui de tenir pour autre chose qu'"une ralit artificiellement entretenue", voire un "organisme dans le coma, que quelques machines prouves maintiennent en vie" (9). Baricco n'est pas moins svre l'gard des musiciens sriels et de leurs pigones que ne l'tait Benot Duteurtre rdigeant un Requiem pour une avant-garde dont on se rappelle qu'il lui avait valu de se faire traiter - injure suprme - de "rvisionniste" par une journaliste du Monde persuade d'avoir pourfendre l'extrme-droite (10). Mais au-del de telles polmiques, qui volent un peu trop bas pour mener loin, l'accusation essentielle, par le biais de laquelle l'argument de Chris Newman se trouve confort, porte sur l'incapacit de prendre le prsent au srieux. De ce point de vue, l'avant-garde n'est pas mieux lotie que l'arriregarde. "Dans un instinct de survie, le grand public va l o l'architecte saura reconstruire avec les fragments du pass des lieux attractifs o habiter le prsent. Ces lieux-l se rencontrent aujourd'hui plus aisment dans un air de rock que dans cent compositions de musique contemporaine. () S'il y a de nos jours une humanit offense - et il y en a une -, elle ne dsire certainement pas tre reprsente par une srie dodcaphonique ou d'extravagants exercices de structuralisme. Mais ce qu'elle attend, c'est la complicit d'une langue qui dise le rel, non qui se dise elle-mme. Si cela devait signifier pour la Nouvelle Musique qu'elle dnoue ses tabous linguistiques et trouve une nouvelle manire de communiquer, ce ne serait pas le drame annonc dans les Conservatoires par les professeurs de composition."(11) On voit ainsi se profiler chez Baricco l'esquisse d'une "troisime voie", via media sans doute quivoque, mais propre faciliter la dcouverte ventuelle d'une solution au dilemme de l'avant-garde et de l'arrire-garde. Et la convergence avec la thse de Chris Newman va pouvoir s'affirmer, partir des exemples choisis : "Les pres de la tonalit eux-mmes, crit Alessandro Baricco, avaient remarqu que la saison la plus lumineuse de la musique cultive - le classicisme, de Haydn Beethoven - avait concid avec la plus grande contraction du domaine sonore, avec une vritable rgression de la facult d'coute. Eu gard la polyphonie flamande, ou mme aux harmonies d'un Bach, le langage utilis par le classicisme a l'air d'une miniature, d'un horizon sonore pour les enfants. Et pourtant, dans cet univers "rduit", la musique trouva prcisment la force d'articuler des figures du prsent et mme d'approcher l'expression de quelque transcendance." (12) "Transcendance" : n'est-ce pas, de l'aveu de Chris Newman lui-mme, l'un des mots-clefs de son lexique ? Mais l'usage auquel il le destine n'est pas, ou n'est plus, religieux : il veille lui assigner - ou lui restituer - un statut philosophique, voisin apparemment de celui auquel ont pu se rallier, au XXe sicle, les lecteurs de Heidegger. Sur la signification musicale d'un tel
353/514
"repositionnement" notionnel, Baricco se montre son tour fort disert ; dans la mesure o il rejoint Newman, ses avis vont se rvler utiles, autant que peut l'tre une contre-preuve labore en toute indpendance et que nul n'est venu solliciter. Pourquoi en effet Chris Newman s'avise-t-il de prendre position en faveur d'une version "laque" de l'ide de transcendance, sinon parce que la musique elle-mme le lui dicte ? Que, plus qu'une autre, la musique classique ait un futur, c'est sans doute son caractre "rducteur" et "miniaturisant" qu'elle le doit mais le paradoxe selon lequel qui peut le moins, peut le plus - et qui se prte par dfinition toutes les hyperboles - n'affecte-t-il pas l'conomie gnrale du temps ? Baricco le montre, la "musique cultive" doit "redevenir une ide qui devient" et cesser de reprsenter une valeur sre. "Il n'y a pas d'autre moyen de sauver la part d'utopie inscrite en elle et que le sens commun devine : sa tendance objective ne pas se laisser engloutir dans une consommation immdiate, et se rfrer un au-del nigmatique et prcieux. () Mais si cet au-del est concoct en formule, agraf sur les billets d'entre comme cadeau de bienvenue pour les esprits paresseux, la Cinquime de Beethoven et la Valse de Chopin ne sont plus alors que des cartes postales d'elles-mmes : et elles redeviennent des marchandises, muettes absolument, alignes sur la discipline de ce qui est, simplement. Or dans ces uvres une force se cache, capable de percer le rideau du rel, et de donner une voix la prtention lgitime que le rel ne soit pas tout. Mais les transformer en icnes pour une mythologie fatigue revient les dompter, les enfermer dans le parc naturel d'une spiritualit du dimanche." (13) - Pourtant, ajoute Baricco, tout n'a pas encore t dit. Le musical ne recle sa propre nigme que si on la lui arrache, "chaque fois comme si c'tait la premire. En un mot : ce n'est pas un fait, c'est un devoir. Une hyperbole accomplir, nullement vidente, et cependant possible. Accueillie d'une manire capable de la mtaboliser travers les instruments et les scnarios de la modernit, cette musique pourrait tre entendue nouveau comme diffrente. Personne ne peut dire ce qui d'elle resterait debout. Le moins qui puisse lui arriver, sous l'onde de choc de la modernit, c'est que sa gographie en sorte dfigure. Mais la silhouette dfaite de ses ruines serait son tour, et nouveau, une figure, et une figure du moderne cette fois, pas une icne sacre lgue en hritage. Un nom qui prend naissance, pas un slogan transmis. Un graffiti pour le prsent, pas une carte postale du pass." (14) John Cage, on le sait, refusait les enregistrements, qu'il considrait comme des "cartes postales"; de mme il n'admettait de tape-music que live. Dans la page que je viens de citer, Baricco, qui suit Cage au mot prs, se dmarque cependant de lui, et ce hiatus ne saurait tre nglig. Tous deux, Cage et Baricco, sont d'accord pour affirmer que la "transcendance" ne s'prouve que si elle fait l'objet d'une exprience vivante - live - plutt que revcue ; et pour tous les deux, cette exprience concerne l'interprtation ou, selon le vocabulaire cagien, la performance. Mais partir de l, les problmatiques divergent. Fidle sa conception "exprimentale", Cage envisage sans sourciller l'ventualit
354/514
d'une rupture du lien causal entre le crateur et l'interprte : une composition qui se veut indtermine dans son excution, c'est--dire dont le rsultat chappe aux prvisions de l'auteur parce que celui-ci l'a dcid, tel est le sens de l'expression a composition which is indeterminate with respect to its performance, dont la clbre confrence Indeterminacy analysait le concept en 1958 (15). En revanche, Baricco prte l'uvre "une sorte d'existence posthume qui, travers le temps mais pas uniquement, dpasse la ralit de cette uvre et l'intention de son crateur", si bien qu' ses yeux, l'interprtation ne peut tre qu'un instinct. Interprter, c'est subodorer, dtecter, flairer l'"existence posthume". Mais celle-ci, justement, ne dpend d'aucune prdestination, d'aucun diktat, ni non plus d'aucun bon vouloir. "Seules suscitent l'instinct d'interprtation les uvres qui, d'une manire ou d'une autre, se transcendent elles-mmes en renvoyant quelque chose de plus que ce qu'elles noncent. Et l'interprtation est le lieu o s'articule ce plus, o il peut se manifester. Elle est zone de frontire : terre qui n'appartient personne, qui n'est plus celle de l'uvre mais pas encore celle du monde qui l'accueille. Un tel processus confre quelque vrit au clich qui rattache la musique d'art (la musique cultive) l'ambition d'une spiritualit. Les uvres d'art, en tant plus que ce qu'elles sont, esquissent peut-tre une pratique possible de l'ide de transcendance. () Plus qu' un certain type de rpertoire, le terme de musique cultive devrait se rapporter un certain type d'coute : celui dans lequel s'entend non ce que l'uvre dit mais ce qu'elle ne dit pas. Ce type d'coute, qui concide avec le devoir crateur de l'interprtation, n'est pas li a priori un rpertoire." (16) Ne venons-nous pas de rcuprer, sous la plume d'Alessandro Baricco, l'essentiel du message que souhaite nous dlivrer le manifeste (ou quasimanifeste) de Chris Newman ? Il suffit d'toffer l'ide (ou l'idal) que propose Baricco de l'interprtation comme augment d'tre (Bachelard) ou augmentation d'tre (Gadamer), en allant un peu plus loin, en ajoutant encore un peu d'tre, et l'on obtient une nouvelle uvre, celle prcisment que Newman appelle de ses vux et qu'il espre bien parvenir raliser un jour. L'interprte, s'il coute le non-dit de l'uvre classique, n'est-il pas en excellente posture pour crer ? A la lumire de ce qu'nonce Baricco, on voit se profiler, de L'Interprtation cratrice de Gisle Brelet (17) au texte de Chris Newman, une ligne de fate qui pourrait parfaitement se lire comme une gnalogie. D'autre part, en stipulant qu'couter ce que l'uvre (classique, cultive) "ne dit pas", cela conduit mettre en branle le "devoir crateur" de l'interprte, ne suggre-t-on pas (au moins) la possibilit d'une quivalence entre l'autre (que ce qui se dit) et le plus (de la transcendance) ? On comprend mieux, par le biais de cette quivalence (Baricco parle d'une "concidence"), la raison du choix qu'a fait Chris Newman de la musique classique, modeste, en retrait, comme source d'inspiration. C'est l'attrait de la porte troite. Mais il y a un prix payer, auquel Baricco a fait allusion
355/514
quand il a parl de "ruines". Le moins des Classiques a beau se porter garant de l'imminence d'un plus, il n'est encore que ce plus l'tat d'bauche. Afin de lui permettre de s'actualiser, ne doit-on pas - inluctablement - l'altrer ? Le passage l'acte ne ncessite-t-il pas l'octroi d'un supplment de transcendance, d'un sur-plus susceptible d'assurer la transition du "posthume" (le modle de rfrence) l'"anthume" (l'amorce de l'uvre natre) ? Si crer, c'est transcender, crer partir d'une transcendance requiert que soit transcende cette transcendance elle-mme. On songe Jean Wahl, qui parlait jadis de "transcender la transcendance vers l'immanence", et dcrivait ce glissement de l'imminence l'immanence comme procurant un "contact nu et aveugle avec l'autre." (18) Mais cet "autre", quel est-il ? A la fois le "non-dit" de l'aprs-coup, et le dire venir, le "c'est--dire" de l'avant-terme : le point o se rejoignent toujours selon le lexique de Jean Wahl - "transdescendance" et "transascendance". Le "contact nu et aveugle" dsignerait cette approche de l'indiscernable qu'voquait sa manire la parole nigmatique d'Hraclite, suivant laquelle "la route qui monte et celle qui descend n'en font qu'une." Et pour nous, une telle exprience est synonyme d'un vertige - celui qu'a si bien dcrit le philosophe de la discontinuit qu'tait Bachelard, lorsqu'il a dfini l'"instant potique" comme "vertical", c'est--dire en rupture avec la continuit prosodique (19). L'acte potique n'exige-t-il pas, si mince qu'il soit, une stase du temps, si infime qu'elle puisse tre ? Bien sr, l'objectif est que les pendules soient remises l'heure ; mais le temps de la prosodie n'est-il pas un temps retrouv, un temps qui est pass par le zro ? Tout art, disait Lvinas, suppose une suspension du temps, un "'entretemps"; et Cage, ou encore Octavio Paz, ont parl d'un "courant alternatif". Si l'on reconnat la part de l'intermittence, si la cration ressemble un geyser, on est conduit naturellement, semble-t-il, relativiser la transcendance, la sculariser au moins de faon partielle. C'est la pente suivie par Chris Newman : faire fi de l'litisme, s'identifier ce potential anybody dans lequel se reconnat celui qui a opt pour la mise entre parenthses de l'absoluit de son ego. La "zone de frontire", comme le dit un peu bizarrement Baricco, o tout se joue, l'interprtation et son dpassement, ne saurait tre, quel que soit le degr de spiritualit atteint, qu'une "terre qui n'appartient personne" (mais sur le sol de laquelle l'apparition d'une personne est toujours possible). On comprend que Newman puisse toiser avec quelque ironie ceux qui croient faire l'histoire, faire uvre historique, en se hissant toute force au pinacle. A l'poque de la mise en jachre de la chronologie, comment se vouloir immortel ? Nulle concession perptuit n'est brader ; Newman le traduit par : nul art digne de ce nom n'est de taille conjurer son avenir. Toute la proraison du "Futur de la musique classique" s'articule autour d'un point d'interrogation putatif, c'est--dire aussi d'une certitude: on n'achte pas la transcendance, le futur n'est pas vendre, soyons honntes.
356/514
On n'est jamais si bien servi que par soi-mme : mme une fois son ego congdi, Chris