Vous êtes sur la page 1sur 103

Introduction a l'esthetique d'adorno http://actuelmarx.u-paris10.fr/alp0014.

htm

en igne

INTRODUCTION A L'ESTHETIQUE D'ADORNO


Approche de l'esthétique d'Adorno par l'analyse du rapport à Marx dans la Théorie esthétique

Raphaël CLERGET

Actuel Marx en Ligne n°14


(25/11/2002)

Ce travail a pour objet d'introduire à l'esthétique d'Adorno en l'abordant sous le prisme du rapport à Marx.
Pour ce faire, après une partie méthodologique se confrontant de manière auto-critique à la réflexion
d'Adorno sur le problème de la méthode, ce dernier refusant de manière justifiée l'extraction d'une méthode
préalable à l'étude de l'objet proprement dit, une partie transversale sur le matérialisme et la dialectique dans
l'art et dans l'esthétique permet d'approcher l'un des soubassements travaillant chaque modèle d'analyse
d'Adorno. Les deux autres parties travaillent à balayer le champ des catégories héritées de Marx en essayant
de repérer pour chacune d'elles leur usage quand elles sont utilisées dans le domaine esthétique. La première
partie concerne celles plus directement liées à la connaissance du monde (idéologie, fétichisme, etc.) et la
seconde celles liées à la transformation du monde (praxis, utopie, etc.)

Notes :
¨ les notes 1,2,3, etc. indiquées dans le texte renvoient en fin de document
¨ les guillemets " " indiquent une citation, et les ' ' indiquent une mise entre guillemets de l'expression
¨ les ouvrages sont cités en italique. En l'absence de référence en note, ils sont cités dans la bibliographie

1 di 103 10/12/2010 18:42


Introduction a l'esthetique d'adorno http://actuelmarx.u-paris10.fr/alp0014.htm

TABLE DES MATIERES


1 INTRODUCTION
1.1 OBJET D'ÉTUDE ET MÉTHODOLOGIE
1.1.1 L'objet de ce travail et son contexte
1.1.2 Méthodologie
1.1.2.1 Le refus motivé de la méthode par Adorno
1.1.2.2 La méthode employée et le plan
1.1.2.3 Textes et références employés
1.2 SITUATION : QUE FAIRE ?
1.2.1 Contexte général : la domination et la raison
1.2.2 L'art et la question de l'identité
1.2.3 Contexte particulier et problématique de la Théorie esthétique
1.2.4 Critiques d'Adorno : quelle théorie pour une stratégie politique ?
2 MATÉRIALISME ET DIALECTIQUE DANS L'ART ET L'ESTHÉTIQUE
2.1 L'ART COMME LIEU D'UNE LUTTE DIALECTIQUE ENTRE L'INDIVIDUEL ET L'UNIVERSEL
2.2 L'EXPRESSION DE LA SOUFFRANCE
2.3 UNE PRATIQUE DIFFÉRENTE
2.4 LA NÉCESSITÉ DE LA DISTANCE ARTISTIQUE
2.5 LES FORCES ARTISTIQUES
2.6 LES RISQUES DE L'ŒUVRE D'ART
2.7 L'ESTHÉTIQUE
3 LES CATÉGORIES DE LA CONNAISSANCE DU MONDE
3.1 LE DOUBLE CARACTÈRE DE L'ART ET SON ORIGINE DANS LA DIVISION DU TRAVAIL
3.1.1 Le double caractère de l'œuvre d'art
3.1.2 Son origine dans la division du travail
3.2 PROCESSUS DE PRODUCTION
3.2.1 Rapport à la production sociale : rationalité et artisanat
3.2.2 Rapport intérieur à la société, par la forme
3.2.3 Relativisation du rôle de la personne privée
3.3 LA SOCIÉTÉ CAPITALISTE ÉCHANGISTE ET SES CONSÉQUENCES DANS LE DOMAINE DE L'ART
3.3.1 La constellation échange-idéologie-marchandise-réification-aliénation-fétichisme
3.3.2 Le monde marchand et l'art : combat pour l'identité
3.4 IDÉOLOGIE
3.4.1 La richesse du sujet et de l'expérience
3.4.2 La suppression du sujet
3.4.3 L'humanité de l'art
3.4.4 La bonne naturalité de l'art
3.4.5 Le caractère désengagé de l'art
3.4.6 L'harmonie de l'art
3.4.7 La bonne nouvelle de l'art
3.4.8 La pure spiritualité de l'art
3.4.9 L'art communiquant
3.4.10 L'art altruiste
3.4.11 La culture dans toute sa gloire
3.5 FÉTICHISME
3.5.1 Le fétichisme de la marchandise dans la sphère esthétique
3.5.2 Le fétichisme du caractère d'en-soi de l'œuvre d'art
3.5.3 Le fétichisme de l'objectivation
3.5.4 Le fétichisme des moyens techniques
3.6 RÉIFICATION
3.6.1 Affaiblissement et déformation de la capacité d'expérience
3.6.2 La nécessité et les risques de l'objectivation artistique
3.7 ALIÉNATION

2 di 103 10/12/2010 18:42


Introduction a l'esthetique d'adorno http://actuelmarx.u-paris10.fr/alp0014.htm

3.7.1 Aliénation comme étrangeté à soi et comme puissance déterminante


3.7.2 Influence sur la sphère du divertissement
3.7.3 Influence sur la production artistique et l'art moderne
3.7.3.1 Le montage
3.7.3.2 La construction
3.7.4 Influence sur le contemplateur
3.8 BOURGEOISIE
3.8.1 Liberté partielle
3.8.2 Quatre grands principes bourgeois : conservation de soi, échange, propriété et travail
3.8.3 Idéaux bourgeois de l'art : réconciliation, satisfaction, intuition
4 LES CATÉGORIES DE LA TRANSFORMATION DU MONDE
4.1 PRAXIS
4.2 UTOPIE
4.3 CRITIQUE POLITIQUE
4.4 LUTTE DES CLASSES
4.5 FORCES ET RAPPORTS DE PRODUCTION
4.5.1 Forces/rapports de production artistiques et forces/rapports de production sociaux
4.5.2 Les forces de production artistiques et les rapports de production
4.5.3 Progrès artistique
4.5.4 Le sujet collectif résistant non encore réalisé
5 CONCLUSION
6 BIBLIOGRAPHIE SOMMAIRE
6.1 TEXTES D'ADORNO TRADUITS EN FRANÇAIS
6.2 TEXTES EN FRANÇAIS SUR ADORNO
6.3 AUTRES TEXTES UTILISÉS
6.4 DICTIONNAIRES UTILISÉS
6.5 HISTOIRES DE LA PHILOSOPHIE UTILISÉES
7 NOTES

3 di 103 10/12/2010 18:42


Introduction a l'esthetique d'adorno http://actuelmarx.u-paris10.fr/alp0014.htm

"La définition de ce qu'est l'art est toujours donnée à l'avance par ce qu'il
fut autrefois, mais n'est légitimée que par ce qu'il est devenu, ouvert à ce
qu'il veut être et pourra peut-être devenir"
T.W.Adorno, Théorie esthétique, p.17.

1 INTRODUCTION

1.1 Objet d'étude et méthodologie

1.1.1 L'objet de ce travail et son contexte

Ce travail constitue une première étape du projet d'une interprétation générale de la


pensée de la Théorie esthétique (1970), dernier texte inachevé et édité de façon posthume du
philosophe - et musicien - allemand Theodor Wiesengrund Adorno (1903-1969). La position
dernière de la Théorie esthétique dans l'ensemble de la production théorique d'Adorno, et
donnant la dernière station de sa pensée, n'était cependant pas prévue par l'auteur. En effet, les
trois textes essentiels de sa production théorique auraient dû être à ses propres yeux[1] la
Dialectique négative (1966), la Théorie esthétique, inachevée, et un ouvrage de philosophie morale
resté à l'état de projet.
La Théorie esthétique s'attache essentiellement à proposer une théorie de l'art moderne et
contemporain, s'appuyant en particulier sur l'analyse de la situation des œuvres contemporaines
du texte, les œuvres d'après la Seconde Guerre mondiale, d'après l'Holocauste, et des
'révolutions' artistiques du début du siècle, en tentant de penser la crise qui les saisit au sein de
leur interrogation sur la légitimité de leur propre existence après toutes les horreurs du siècle.
L'autre station théorique essentielle - et la seule achevée - a donc été selon lui la Dialectique
négative. Celle-ci est présentée dans son avant-propos[2] comme le projet de "délivrer la
dialectique de son essence affirmative" en s'efforçant de penser, contre la pensée systématique,
la "discontinuité" entre la méthodologie des travaux appliqués d'Adorno, dont le plus grand
nombre porte sur la musique et la littérature, et ces mêmes travaux appliqués où se déploie la
possibilité de "philosopher concrètement", et en cela "parvenir de façon rigoureuse au-delà de la
séparation officielle entre philosophie pure et teneur chosale ou forme scientifique". C'est en ce
sens un ouvrage de logique et l'intervention philosophique d'Adorno était donc pensée par
lui-même comme se déployant suivant les trois axes traditionnels de la logique, l'esthétique et
l'éthique.
Cette production théorique ne se limite cependant pas au sillage qui s'évanouit le long des
trois ouvrages cités, le second étant inachevé et le dernier n'existant pas. Outre l'ouvrage La
dialectique de la Raison (1947) écrit avec M.Horkheimer, qui constitue un premier pas important
sur le parcours théorique d'Adorno, cherchant à répondre à la question de savoir comment la
prétention rationaliste d'émancipation de l'homme formulée avec enthousiasme par la pensée des
Lumières a pu aboutir à l'horreur de l'Holocauste, l'ambition d'une philosophie concrète d'Adorno
s'est réalisée le long d'un grand nombre d'étude sur la musique et la littérature, dont l'ouvrage
Mahler une physionomie musicale (1960) sur le compositeur Mahler du même nom est la
réalisation la plus élaborée, et le long d'études sociologiques.

Cette première étape que matérialise le présent texte a pour objet limité de se doter
d'instruments de compréhension de la pensée qui s'y déploie. Ces instruments constituent ce qui
pourraient s'appeler des cartographies transversales du texte en ce que l'opération analytique a

4 di 103 10/12/2010 18:42


Introduction a l'esthetique d'adorno http://actuelmarx.u-paris10.fr/alp0014.htm

consisté à recomposer le texte suivant l'axe du rapport à Marx qu'il faut lire comme un rapport aux
catégories qu'il a introduites. La justification de cette opération réside dans leur massive utilisation
tout au long du texte, ainsi que l'hypothèse que c'est la dialectique matérialiste qui permet le
déroulement du discours et le rapport avec Kant et Hegel, qui ont développé selon Adorno "les
conceptions esthétiques les plus puissantes"[3], rapport qui ne sera pas abordé ici, mais qui devra
l'être au cours des étapes ultérieur du projet.
Cette analyse, en tant que tentative de compréhension philosophique à partir d'une
cartographie conceptuelle n'est ni matérialiste ni dialectique en ce sens que le texte d'Adorno
n'est pas déchiffré à partir des conditions historiques et sociales de son apparition[4]. En cela,
c'est bien un premier pas qu'il s'agira de dépasser.
Son intention, elle, n'est pas purement théorique mais aussi pratique en tant que
permettant de se doter d'armes théoriques pour affronter les discours dominants sur l'art qui
orientent la production artistique et brouille le regard porté sur les œuvres contemporaines.

1.1.2 Méthodologie

La présentation de la méthodologie employée pour mener à bien ce travail nécessite un


retour sur le problème du rapport à la méthodologie d'Adorno qui a, comme cela a été évoqué
plus haut, constitué le noyau épistémologique de la Dialectique négative. En effet, sa constitution
qui relève des moyens propres de l'auteur n'est pas sans poser des problèmes par rapport à ce
que les propos méthodologiques d'Adorno enseignent, en ce que rien n'assure que l'application
d'une méthode différente de celle suivie par un texte dans son propre effort de connaissance
aboutira à sa connaissance.

1.1.2.1 Le refus motivé de la méthode par Adorno

Le problème de la méthode permettant de développer la connaissance des phénomènes


sur lesquels se porte l'attention du théoricien est ce qu'Adorno appelle "l'aporie du nominalisme"
et qui touche la philosophie comme l'art moderne, à savoir la possibilité d'atteindre la réalité
spécifique, individuelle, à l'aide de formes pures nécessairement universelles, le concept pour la
philosophie et les genres, styles, et formes pour l'art[5]. Une formulation équivalente est le projet
d'atteindre le détail sans philosophie préconçue. C'était déjà le projet hégélien mais il échoue
selon Adorno[6] car le résultat est atteint "comme si c'était convenu d'avance, cet esprit qui [était]
posé dès le début comme totalité et comme Absolu". C'est la thèse hégélienne de l'identité de l'a
priori et de l'a posteriori qui garantit a priori - et donc a posteriori - de manière dogmatique la
réussite de son entreprise théorique et dont l'excès se montre par exemple dans la construction
de l'Etat comme instance positive résolvant toutes les contradictions sociales, la "réalité de la
raison"[7]. Dans cet excès se lit la tendance à intégrer les faits, de force dans une unité sans
faille, et finit par imposer le sujet au détriment de son objet, ce contre quoi avait lutté Hegel dans
sa lecture de Kant dont la Critique de la Raison Pure semblait aboutir à une position formelle de
méthode de la raison sans qu'aucune connaissance concrète n'ait été acquise et en imposant l'a
priori des formes subjectives sur leur objet. Cette analyse a son corrélat social en ce que ces
formes d'universalité imposées peuvent être décryptées, après Marx, comme formes sociales
dominantes. Les répéter, c'est répéter la domination sociale, alors que dans la mise à jour de ce
qui refuse de s'y laisser subsumer peut s'annoncer le ferment de sa transformation.
Comment dès lors s'assurer du résultat d'une étude en posant préalablement la méthode
qui le garantira ? C'est le point d'achoppement avec le positivisme tel que l'interprète Adorno,
attaché au projet hégélien. La méthode du positivisme assurant sortir du subjectivisme en

5 di 103 10/12/2010 18:42


Introduction a l'esthetique d'adorno http://actuelmarx.u-paris10.fr/alp0014.htm

effectuant la soustraction de tout ce qu'a de spécifique le sujet ne conduit selon lui qu'à faire de la
méthode un nouveau sujet mais un faux sujet, un "sujet objectivé" et formel[8] qui tronque
l'expérience du sujet au sein de laquelle l'objet vient à l'expression. Comme le dit la Dialectique
Négative, "[L]e tournant dialectique fait ses preuves dans sa réalisation"[9]. Présenter une
méthode avant l'étude proprement dite, garantissant sa réussite, donnant la manière a priori d'y
arriver, est un retour à la métaphysique de la prima philosophia pour laquelle il existe un principe
a priori dont tout découle, un fondement apodictique dernier, ce qui constitue le sommet d'une
pensée de l'identité qui impose à ce qui est penser une forme immuable sans prendre en
considération les exigences qualitatives et individuelles de l'objet. Cet avertissement de l'idée
dialectique élevé par Hegel et auquel il passa outre se retrouve dans les paragraphes des études
d'Adorno consacrés à la méthodologie, comme on le voit dans la Philosophie de la nouvelle
musique [10] et dans l'Introduction première de la Théorie esthétique [11], où le refus de présenter
une méthodologie est associé au fait que sa réussite ne peut être hypostasiée en dehors de sa
réalisation dans l'ouvrage. L'immanence de la méthode à son application ne permet pas de l'en
dégager, de la détacher, pour la présenter en début de livre, justifiant par avance la suite. Ne
s'assurant pas par avance du contenu de ce qui est traité; Adorno dans l'Introduction première de
la Théorie Esthétique[12], explique que la seule méthodologie, c'est de ne pas avoir de méthode,
seule la réalisation du projet - ici faire une théorie esthétique - prouvera le bien-fondé de la
méthode immanente.
Comment dès lors mettre concrètement en œuvre ce projet ? Quel modus operandi
employer qui ne serait pas une méthode au sens de garantie a priori d'atteinte de l'objectivité ?
Dans le cadre de l'esthétique, la réponse est la suivante : "la meilleure méthode est d'introduire
dans les catégories traditionnelles, au moyen de modèles, un mouvement du concept qui les
fasse se confronter à l'expérience artistique" [13]. Cette confrontation s'appuie sur la contrainte à
la réflexion sur soi exercée sur les phénomènes à l'aide du concept, afin par ce moyen de libérer
leur expression muette[14] par le mouvement que cette confrontation fait naître dans le concept.
La réponse au problème nominaliste commun à la philosophie et à l'art moderne passe par la
construction, comme forme qui cesse d'être imposée du dehors mais résulte de la réflexion de
l'expérience par la raison subjective[15]. En philosophie, cette construction est celle de modèles,
de développements conceptuels autour de problèmes singuliers comme ceux de l'harmonie, du
beau, etc. Par la démarche de confrontation expérimentale, avec le phénomène, la dialectisation
du caractère universel du concept et de l'irréductible singularité des phénomènes auxquels il
prétend s'appliquer est libérée, sans que ce geste répète dans la théorie celui dominateur qui fait
des phénomènes des exemples[16]. La critique même du principe d'identité de l'idéalisme avait en
effet porté sur le caractère schématique du concept qui surplombe ses exemplaires, là où l'objectif
est que l'élément singulier 'donne de la voix', surplomb duquel l'écho reçu par la voix lancé du
sujet n'en est que le double[17]. Il est légitime de se demander alors si le tour de force dont parle
Adorno comme geste de l'œuvre d'art, ne s'applique pas à la philosophie, le tour de force étant
qu'au nom de l'être-en-soi, l'œuvre établit artificiellement une cohérence de sens[18].
Ce refus de l'écriture qui, des principes, en déduit le concret, refus qui s'était retrouvé en
art comme refus de l'organiser à partir d'un principe de structuration, pose aussi la question de
savoir comment organiser un texte. L'écriture qu'Adorno a caractérisée chez Hölderlin comme
écriture 'paratactique', "synthèse non conceptuelle" qui devient en poésie une "dissociation
constitutive" opérant avec une syntaxe faite de juxtapositions s'opposant à la "syntaxe
subordonnante" [19], s'applique-t-elle à Adorno ? Dans la Théorie esthétique, cette forme
différente de logicité dans l'art est caractérisée comme consistant "dans l'équilibre des éléments

6 di 103 10/12/2010 18:42


Introduction a l'esthetique d'adorno http://actuelmarx.u-paris10.fr/alp0014.htm

coordonnés, dans cette homéostasie dans le concept de laquelle l'harmonie esthétique finit par se
sublimer", le terme 'homéostasie' renchérissant sur l'équilibre pour indiquer la stabilisation des
éléments en question [20]. Le principe ou le concept souverain représentant la transposition
philosophique de la transcendance divine, cette écriture accomplit la suppression de cette
transcendance autoritaire et peut être dite écriture immanente.
Cette constitution de modèles s'appliquant à des concepts quand il s'agit de philosophie,
a son corrélat quand il s'agit des œuvres d'art dans la constitution de constellations de fragments
d'analyse de détail, "immanentes", "micrologiques", dont la finesse et le caractère qualitatif seuls
sont capables de dégager un "contenu de vérité", l'universalité à laquelle renvoie la caractérisation
de ces figures particulières. "Parmi les parties de la totalité, le fragment est celle qui lui
résiste"[21]. Benjamin dans l'Origine du drame baroque allemand[22] devient ici l'alternative à
Hegel, en opposant à la déduction idéaliste le procédé inductif, utilisant l'extrapolation, Benjamin
voyant dans toute parcelle de réalité les sédimentations de la totalité à déchiffrer[23]. Là où dans
La Dialectique Négative ou dans La Théorie esthétique, l'analyse se fait à partir des matériaux que
sont les concepts les plus généraux de l'épistémologie ou de la logique, et de l'esthétique, dans
les analyses d'œuvres singulières, l'opération est double, consistant à mouvoir les concepts plus
locaux de l'esthétique en vigueur à l'époque de l'œuvre considérée, et à dégager la constellation
de ses caractères propres dont la figure nomme l'œuvre. Pour cela, la clé pour entrer dans
l'œuvre sera sa technique. Et c'est une réflexion subséquente qui permettra d'extrapoler à partir
de sa concrétion, le contenu de l'œuvre, sa complexion technique contenant le problème objectif
de l'œuvre et son contenu de vérité[24].

1.1.2.2 La méthode employée et le plan

La mise en place d'une méthode détaillée pour réaliser l'étude du rapport à Marx dans la
Théorie esthétique n'a pas pu s'appuyer dès le départ sur la théorie adornienne de la
méthodologie, en ce que ce rapport a été découvert au fur et à mesure de la compréhension de
l'auteur. Le présent paragraphe a pour objet de confronter a posteriori cette compréhension avec
le mode opératoire quelque peu positiviste mis en place, et ce afin de déterminer ses potentialités
et ses limites.

L'élucidation du rapport aux catégories marxistes s'est limitée à leurs mentions explicites
dans la Théorie esthétique; tous les usages implicites ont donc été écartés ce qui se justifie par l'a
priori que les lieux où une référence explicite était faite dénotaient l'importance cognitive de son
usage. En tant que l'usage des catégories par Adorno suppose une certaine lecture de Marx et du
marxisme, et toute lecture compréhensive étant théorisée dans le texte Skoteinos des Trois études
sur Hegel comme critique et comme dépassement, il faudra se garder de voir dans cet usage la
simple application d'un système supposé de Marx, mais leur usage réfléchi, reprise de la pensée
sur la base d'une nouvelle situation historico-philosophique. De même il faudra en conclure a
contrario que la lecture présente d'Adorno n'en est pas la pleine compréhension puisqu'elle
n'aboutit à aucune critique ni dépassement.

Les références ont donc d'abord été compilées par reformulation interprétative tenant
compte du contexte de leur apparition, puis les catégories principales retenues ont été regroupées
en deux groupes, celui de la connaissance du monde en ce qu'elles sont utiles à la critique et à la
connaissance du monde mais n'abordent pas directement la problématique de sa transformation,
et celui justement de la transformation du monde. La répartition a donc été la suivante : division
du travail, société d'échange, idéologie, fétichisme, réification, aliénation, bourgeoisie pour la

7 di 103 10/12/2010 18:42


Introduction a l'esthetique d'adorno http://actuelmarx.u-paris10.fr/alp0014.htm

connaissance du monde et praxis, utopie, critique politique, lutte des classes, forces et rapports
de production pour sa transformation. Au sein même de chaque catégorie, l'organisation s'est fait
selon le sens de leur application. Au sein de chaque ensemble, l'articulation entre les catégories
s'est fait sur la base de leur rapport qui a émergé de leur analyse individuelle. C'est d'ailleurs le
maillage serré des catégories qui a rendu artificiel leur isolement apparent, isolement souhaité
pour répondre au problème qui avait été posé.

La solution proposée au problème plus complexe du statut du matérialisme et de la


dialectique a été d'en faire une première partie, comme sous-entendu général de l'approche
d'Adorno, aux deux autres sur les catégories de la connaissance du monde et de sa
transformation. Quant au rapport entre les trois parties, il est de juxtaposition. En ce qui concerne
l'introduction, outre l'exposition de l'objet du travail, de la présentation succincte de la production
théorique d'Adorno et de la méthodologie, il était nécessaire d'indiquer plus largement la place de
la question de l'art et de la Théorie esthétique dans cette production théorique. Pour cela, la
présentation du plus général au plus particulier a été retenue en décrivant d'abord très
globalement l'univers conceptuel d'Adorno sous la forme d'un paragraphe sur la question de la
domination et de la raison, puis l'insertion de la question de l'art dans ce questionnement général,
enfin la problématique de la Théorie esthétique. Cette approche à trois niveau nous a paru
répondre à cette question de la mise en contexte de la Théorie esthétique. La conclusion, pour
finir, a consisté à mettre à jour les découvertes qui nous ont paru essentielles au cours de ce
travail ainsi que le schéma succinct des études suivantes à engager pour aboutir à une
interprétation générale de la Théorie esthétique.

Les difficultés d'une telle approche sont celles qui peuvent être appelées les difficultés de
la lecture, de l'extraction, de la classification(-reconstruction).

Le problème de la lecture a été de deux ordres : d'une part en tant que non garantie à
saisir dans sa complexité la pensée adornienne malgré l'immersion dans l'œuvre sans schémas
philosophiques d'interprétation conscients, mais avec une première formation à l'arrière plan de
type scientifique qui a ralentit par ses schémas identificateurs et classificateurs positivistes
fustigés par Adorno, la compréhension d'une pensée dialectique; d'autre part, en tant que l'auteur
ne disposait pas de la formation artistique et de la connaissance de l'art dont disposait Adorno - ce
problème a été atténué par un dialogue théorique avec des artistes[25]. Enfin, Adorno émaille ses
textes de considérations à prendre au sérieux sur la quasi-impossibilité d'une quelconque
réduction d'un texte à laquelle la présente recomposition se trouve confrontée. Ainsi la philosophie
"doit au cours de sa progression se renouveler constamment, de par sa propre force autant qu'en
se frottant à ce à quoi elle se mesure; c'est ce qui se passe en elle qui décide et non la thèse ou
la position; le tissu et non, déductive ou inductive, la marche à sens unique de la pensée. C'est
pourquoi la philosophie est essentiellement irrésumable."[26] Cet avertissement rappelle cette
phrase de Nietzsche dans Aurore[27] : "Ne plus jamais rien écrire qui n'accule au désespoir toutes
les sortes d'hommes pressés".
Le problème de l'extraction opère de fait, malgré tout l'effort interprétatif cherchant à
retenir le contexte, une extraction hors de son contexte et ne se garantit pas contre la perte des
nuances qu'elle implique a priori. Alors qu'Adorno aborde successivement les différentes
catégories afférentes à l'esthétique et les dialectise historiquement et socialement, les extractions
que ce travail opèrent ne suivent pas ce mouvement insistant autour du noyau réel de ce qu'exige
le présent - comme le vide sculpté par le plein du texte - que suit chaque modèle dialectique. La
seule assurance de ce choix méthodologique qui empêche de le réduire au pur geste du 'coup de
dés' est la reprise par Adorno de la théorisation benjaminienne du fragment, à savoir que les
fragments du réel contiennent comme sédiments la totalité. L'opération n'est cependant pas

8 di 103 10/12/2010 18:42


Introduction a l'esthetique d'adorno http://actuelmarx.u-paris10.fr/alp0014.htm

protégée contre le fait que le changement de vocabulaire effectué lors de l'interprétation des
morceaux extraits du corps du texte d'Adorno n'y réimplante pas des philosophies implicites, en
constituant au final une sorte de corps de texte recousu fait d'un 'patchwork' de philosophies non
encore maîtrisées mais convoyées par les mots de substitution employées. Pour permettre une
correction ultérieure de cette première étape, chaque extraction a été référencé et cela explique le
nombre important de notes.
La classification a opéré de manière à développer de manière itérative dans chacune des
trois parties un arbre classificateur suivant des unités distinctives à extension de moins en moins
grande, l'opération s'arrêtant suivant le critère subjectif quelque peu arbitraire du sentiment d'une
unité cohérente et maîtrisée. La position de certaines de ces unités distinctives était évidemment
guidée par le sujet comme par exemple le premier niveau de dégagement des catégories
marxistes, mais la classification a permis de dégager les plus représentatives pour Adorno, se
basant sur l'a priori que l'importance de la catégorie était proportionnée à la répétition de son
usage. La relecture à chaque étape des morceaux rapprochés a permis de développer la
compréhension. Cette approche en apparence ultra-positiviste ne s'est cependant pas basée sur
un calcul statistique, aveugle au contenu du texte, mais sur une approche qualitative du texte
associée certes à une classification ultérieure. Sans la lecture répétée et insistante du texte,
aucune sorte de compréhension n'aurait été possible. Cela s'explique en ce que le halo contextuel
a été intégré subjectivement par cette lecture répétée et réintroduit à chaque moment
classificateur et au moment de la fusion par recomposition discursive des morceaux en discours.
Sans cela, les morceaux prélevés auraient perdu leur sens et n'auraient pu se constituer en
fragments potentiels à savoir en parties non contingentes par rapport à la totalité, tendant au-delà
d'elles-mêmes mais résistant à la totalité. Cela explique la difficulté rencontrée du regroupement
par catégorie marxienne, en ce que chacune renvoyant au-delà d'elle-même vers les autres, et
que suivre ces renvois menant trop loin, un équilibre précaire a du être trouvé dans la rupture de
ces liens au cours de la classification, quitte à les recomposer après.
La méthodologie s'expose - à demi - au reproche d'Adorno d'en hypostasier une dès le
départ puisque l'idée générale de classification est bien un a priori mais seulement à demi parce
que la forme détaillée de cette classification a été guidé par le contenu. Ce geste d'extraction dans
le corps du texte afin de le recomposer sur d'autres axes n'aboutit pas à un principe premier
duquel tout découlerait. Le procédé classificateur n'est donc pas utilisé avec la finalité des
tentatives de philosophie positiviste. Cependant cette classification est malgré tout fustigée par
Adorno comme "méthode de la raison 'théorique' [W] renonçant expressément à la connaissance
intime de l'objet" [28]. C'est la limite de cette étude qui n'a pas la prétention d'atteindre au regard
micrologique, prétention qu'il faudrait pourtant avoir sur l'œuvre d'Adorno, afin de saisir sa
"spécifique, son irremplaçable législation" [29]. En particulier, alors que la technique constitue la
clé d'accès aux œuvres d'art, et à la philosophie comme le montre Adorno pour Hegel dans
Skoteinos des Trois études sur Hegel, la lecture présente et préalable ne s'est basée que sur le
contenu explicite du texte et non à son geste syntaxique, et attend son dépassement.

1.1.2.3 Textes et références employés

Le texte de la Théorie esthétique a été utilisé dans l'édition française de Klincksieck de


1995, la traduction étant de M.Jimenez. Il comprend le corps de la Théorie esthétique, une
Introduction première qui était destinée à être réécrite, le recueil de fragments Paralipomena et
une digression Théories sur l'origine de l'art. Compte tenu des remarques éditoriales cet ensemble
a été considéré comme un tout cohérent[30]. Les autres textes d'Adorno ont été consultés dans
leur version française faute de connaissance suffisante de l'allemand. Les textes Modèles critiques
et Trois études sur Hegel ont été consultés dans des éditions américaines faute de pouvoir se les

9 di 103 10/12/2010 18:42


Introduction a l'esthetique d'adorno http://actuelmarx.u-paris10.fr/alp0014.htm

procurer en version française. Les références aux autres textes, en particulier la Dialectique
négative publié trois années avant la mort d'Adorno, sont utilisées quand elles permettent
d'éclairer le texte sur des points ponctuels sans introduire de nouveaux problèmes d'interprétation.
Pour autant il n'a pas été précisé pour chacun leur différence spécifique par rapport à la dernière
pensée d'Adorno.
Des références contemporaines singulières émaillent le texte - J.Bidet, E.Balibar,
F.Laruelle - afin d'établir des correspondances avec aujourd'hui. De même, des références aux
débuts de l'activité pratique et théorique de D.Buren, contemporains du texte de la Théorie
esthétique, et visant une approche transformatrice de l'art à l'extrême opposé d'Adorno nous ont
semblé pertinentes.

1.2 Situation : que faire ?

1.2.1 Contexte général : la domination et la raison

Le monde tel qu'il est interprété par Adorno perpétue la domination de l'homme sur la
nature, la sienne et l'extérieure[31], dont les formes et les gestes sont naturalisés, comme s'ils
répondaient à une fatalité sans fin, donc au mythe. Une illustration en serait chez Marx, la critique
de l'économie politique dont la description semble supposer que le système capitaliste est le
système naturel de l'économie. Ce thème central d'Adorno est couplé avec l'Aufklärung, les
Lumières, ou comme le définit l'ouverture de La dialectique de la Raison, "la pensée en
progrès"[32] qui accroît certes, la maîtrise de la nature, mais en même temps, ce qui est une
régression, appauvrit son expérience de la nature, dont la sienne. L'espèce humaine, mue par son
principe d'auto-conservation, ou conservation de soi, non dénuée de dialectique du fait de la
contradiction persistant entre sa prétention et sa réalisation, entre son concept et ce qu'il en est
dans la réalité, travaille en partie dans le sens contraire du progrès vers le bonheur généralisé,
spécialement en substituant les moyens mis en place par la raison, au but, à la finalité de ces
moyens[33]. Cela se traduit par l'irrationalité de l'activité de l'homme comme histoire naturelle
aveugle[34]. La finalité de la rationalité, le bonheur, est oubliée. Si elle nomme l'ensemble des
moyens définis pour dominer la nature, sa finalité reste un moyen, et la raison non-rationnelle
[35]. L'auto-conservation fixée sur ses moyens, appauvrit la vie du sujet et mutile le monde, en
particulier la faculté humaine de différenciation, qualitative, sa capacité à faire l'expérience du
monde et des autres, qui peu à peu n'est plus pratiquée et remplacée par des schémas
pré-établis de pensée, cherchant à préformer et à uniformiser les individus et leurs impulsions sur
le modèle de la marchandise, et ce afin qu'ils travaillent à la conservation de la société telle qu'elle
est[36]. La tâche de la philosophie est alors de critiquer cet esprit d'auto-conservation pour s'aider
elle-même et les autres à une prise de conscience, prélude à une éventuelle transformation des
conditions de vie, déterminées, Adorno étant en accord avec Marx, par le mode de production
capitaliste de la société. La Dialectique négative exprime clairement la différence entre la pensée
identificatrice qui domine son objet en voulant le subsumer sous une catégorie, comme un
exemplaire, et une pensée dialectique qui cherche à se corriger en cherchant à exprimer à l'aide
d'une constellation de concepts ce que la chose est, à se servir de la forme identifiante du
concept contre elle-même, dans le but différent qui est d'exprimer le non-identique et non
l'identique, et ce au nom de l'identité réprimée de la chose dont il est question[37].Dans le
domaine de la connaissance cette domination d'un principe borné de conservation de soi entraîne
que le sujet ne retrouve que lui-même dans l'objet de son étude au lieu d'y trouver l'objet[38],

10 di 103 10/12/2010 18:42


Introduction a l'esthetique d'adorno http://actuelmarx.u-paris10.fr/alp0014.htm

l'idéal de la connaissance étant l'amour pour Adorno, le fait de laisser son objet différent, lointain,
tout en se portant à sa proximité[39].
Les exemples de domination sont pléthores et semblent pouvoir être trouvés dans tous les
domaines de la vie comme l'illustre l'énumération arbitraire suivante : domination de la femme par
l'homme dans le mariage bourgeois, de l'animal dans les expérimentations, du salarié au sein de
l'entreprise parfois directement par l'intermédiaire de normes de rendement associées à des
processus de travail, du citoyen dans l'Etat, du paysage par l'industrie touristique, de
l'écosystème par l'industrie, de la recherche musicale par son immédiate réception ou par sa
rentabilité, etc.
Cette vision de la domination qui s'est exprimée en premier lieu dans La dialectique de la
Raison écrit en collaboration avec Horkheimer dans le contexte historique de la Seconde Guerre
Mondiale, est ensuite présente dans les autres œuvres comme un prolongement dans divers
domaines de l'analyse critique de la Raison qui présente le caractère double de développer le
potentiel de liberté en même temps que la réalité de l'oppression[40], par la tenue séparée des
instances de la raison et de la nature.

1.2.2 L'art et la question de l'identité

Adorno a travaillé dans nombre de ses textes avec des références à des œuvres d'art, les
utilisant comme des archétypes esthétiques, en ce que les œuvres sont pour lui une forme de
trace sismographique de la situation - dont celle primordiale du sujet comme l'illustre dans le texte
Théorie et Pratique des Modèles critiques le recours à Hamlet et Don Quichotte pour parler de la
perte d'expérience de l'autre, de l'individu[41]. Cependant Adorno voit en outre dans l'art un lieu
où naît l'espoir de voir s'infléchir ce prétendu 'destin', par un comportement différent vis à vis de
l'objectivité, et où vient à jour l'image d'une situation possible où l'humanité serait libérée de son
geste dominateur réduisant l'autre au silence, situation où les êtres et les choses pourront être
elles-mêmes. Cela ne signifie pas pour autant que l'art serait exempt de la perte par la vie de ses
qualités, sa dé-qualification - Entqualifizierung en allemand -[42], car en l'art se produit
l'Entkunstung - dés-esthétisation ou dés-artification [43] - , la perte de son caractère artistique.
C'est alors ici la question de l'identité qui est en jeu, d'emprunt, imposé ou propre à soi. Et l'art
critique et remet en cause cette domination du principe universel de réalité qu'est la principe
d'échange complété par l'administration du monde car ce qui apparaît en elle ne peut être saisi de
manière définitive dans un corps de concepts l'identifiant sans reste et s'y substituant[44]. Son
existence est résistance à cette substitution de n'importe qui par n'importe qui, modèle de
l'échange que l'on retrouve jusque dans l'idéal scientifique positiviste selon Adorno en ce le sujet
ne devant plus intervenir, devant être retranché pour laisser place à une pure objectivité, il devient
indifférent de savoir qui va faire l'expérience scientifique[45]. La raison devient obnubilée par son
caractère de moyen et oublie la finalité humaine du bonheur de tous avec tous, la construction
d'une totalité rationnelle, dans sa nuance raisonnable. Cette obnubilation de la raison dans le
moyen tient dans la formule de l'échange où une chose est toujours pour autre chose. L'art
conserve quant à lui l'image de la finalité en se constituant pour soi. Il peut ainsi, par ses moyens
propres, qui ne sont pas directement politiques, et malgré - en réalité grâce à - son apparence,
son caractère de fiction, convaincre le monde de son irrationalité. En tant que comportement
spécifique vis à vis de l'objet, de son autre, l'art est une forme de pratique qui tente de sortir de la
perpétuation de la domination de l'un sur l'autre, et malgré le caractère dialectique de sa tentative
- entre le geste organisateur qui objective les impulsions mimétiques et "leur régression à la
magie" - dessine l'utopie à savoir l'horizon d'une réconciliation où la raison cessera d'être

11 di 103 10/12/2010 18:42


Introduction a l'esthetique d'adorno http://actuelmarx.u-paris10.fr/alp0014.htm

dominatrice[46].
Contrairement à Marx, Adorno ne voit pas dans le prolétariat le sujet de l'histoire, et ne voit
même plus quel groupe social pourrait représenter son instance, à savoir la force qui va amorcer
l'émancipation des hommes, et ce certainement selon J.M.Vincent dans La théorie critique de
l'Ecole de Francfort à cause de la conjoncture historique qui a vu l'échec des tentatives de
révolution en Allemagne, et la montée en puissance de l'administration bureaucratique du monde,
des hommes et des choses, au sein même des partis favorables au renversement du capitalisme.
L'art représente alors une pratique où se conserve encore l'espoir d'une société différente, où la
figure utopique d'un monde différent peut s'esquisser dans les grandes œuvres d'art. Figure
utopique car seule une image en est donnée, mais l'espoir s'y loge car les éléments de cet image
sont des éléments empruntés à la réalité. C'est leur organisation, leur agencement, qui diffère de
celle du monde. L'art échappe cependant au reproche de la négation abstraite, du 'tout autre' en
ce que son opération est une négation déterminée qui se réalise dans la concrétion de l'œuvre,
par sa technique et la transformation du stade technique, et qui permet de faire émerger la
promesse d'autre chose, l'image du réconcilié[47]. C'est une négation déterminée de l'organisation
du monde existant[48]. Elle est mise en place par la raison, mais au nom de la nature
opprimée[49] et projette ainsi une réconciliation avec elle, en cherchant à donner l'image de la
nature[50] . Le beau naturel comme s'opposant au principe d'identité réduisant tout à la forme
vide du sujet, et au chaos diffus qui emprisonne de même, représente ce que serait le réconcilié
.C'est en cela que la nature constitue le contenu de vérité de l'art[51]. L'image de la nature est
sauvée par l'art et c'est cette image qui représente un au-delà de la société bourgeoise, quelque
chose qui la transcende, et ce au sein de l'immanence sociale, comme allégorie[52]. Elle se
dépasse en laissant une énigme qui défie le pouvoir identificateur, la réduction violente au sujet,
réalisée par la raison, qu'Adorno qualifie de subjective. L'esprit n'identifie pas le non-identique
mais s'identifie lui[53] et l'œuvre réalise par là l'idéal d'être soi-même[54]. Cet idéal naît dans un
monde où l'identité à soi est imposé par la société et aux objets naturels par le mode de pensée
identificateur qui ramène à soi, au lieu de faire émerger l'identité de l'autre, ce que cherche à faire
l'art sans cette violence qui se perpétue dans la réalité empirique, violence qui fait des êtres des
choses, opération de chosification ou réification qui tronque la part vivante, qualitative de ces êtres
qui ne se réduit pas à un ensemble figé de déterminations. L'analyse des œuvres devra de même
les considérer comme vivantes en tant qu'elles parlent, "communication en elles de tout
particulier"[55]. L'art est un "correctif parfait de la conscience réifiée aujourd'hui érigée en
totalité"qui ne perçoit plus la "communication entre des éléments dispersés" ce qui est le propre
de celui qui n'est plus capable d'aucune projection en répétant simplement ce qui est[56]. Il est en
cela le refuge du comportement mimétique qui permet cette appréhension[57].
L'intérêt porté spécifiquement par Adorno à l'art tient en ce qu'il présente l'utopie d'une
réalité qui est elle-même[58] là où les autres réalités et en premier lieu les hommes et leurs
relations se voient imposer des formes figées sur le modèle de la marchandise et du recouvrement
du travail concret par le travail abstrait. A l'encontre de l'irrationalité du monde administré du
capitalisme qui, en faisant de la rationalité "l'ensemble des moyens qui dominent la nature",
masque la finalité, l'art représente la vérité car elle conserve l'image de la finalité, en voulant être
fin en soi, et critique par là même cette irrationalité[59]. L'art montre ainsi à la raison triomphante
ce qu'elle oublie[60]. Là où la société est antagoniste et présente une fausse totalité, l'art en est le
modèle antithétique : "La totalité esthétique est l'antithèse d'une totalité non-vraie" [61] en ce que
la formation de l'œuvre est un geste pacifique qui cherche à épouser les formes du formé, qui est

12 di 103 10/12/2010 18:42


Introduction a l'esthetique d'adorno http://actuelmarx.u-paris10.fr/alp0014.htm

brisé, pour l'amener à l'expression. Il conserve l'image de l'irrationalité d'une société dirigée par les
moyens dans ses failles comme sa trace, et participe ainsi à la vérité par ce biais[62]. Seul l'art
selon Adorno est peut être encore en mesure de satisfaire à cette formulation hégélienne de la
vérité comme étant seule concrète, étant donné que la souffrance, telle quelle, reste muette et est
étouffée sous la discursivité. Seule l'art peut lui donner la parole[63] en se constituant alors
comme conscience authentique[64]. Dans le même geste d'expression, l'œuvre d'art fait
apparaître, dans la formation de sa totalité, dans son idéal de complète structuration, une société
plus digne des hommes, les images d'une humanité transformée[65], en s'opposant à ce qui est
brut, assimilé au mal par Adorno[66]. Par sa mise à distance de la réalité empirique par la loi de se
forme qui recompose les éléments de l'Etant, "elle représente négativement un état dans lequel
ce qui est viendrait à sa juste place"[67]. Cependant, comme l'art cherche à exprimer la douleur
de ce qui est et à travers celle-ci l'exigence d'une autre situation, il est une tentative de faire la
paix avec la société qui ne cesse de la rompre[68], en présentant dans l'immanence de sa forme
une transcendance vers le non-étant, ce qui passe entre les éléments de l'étant,à partir de
l'étant[69]. Sous l'apparence - puisque non-étant - de cette réalité autre pointe cependant sa
possibilité, et c'est en cela que l'art est utopique et promesse de bonheur[70], et qu'il faut sauver
le caractère d'apparence de l'art, fustigé comme fiction mensongère[71]. Même si l'art dans sa
distance ne participe pas directement à la réconciliation réelle, en apaisant ce qui résiste à sa
mise en forme, il constitue un modèle de réconciliation irréelle[72]. Il anticipe par la promesse de
son apparence sur une praxis qui n'est pas garantie[73].
Cette réconciliation en image de l'art se lit aussi comme celle de l'âme avec le corps dont
la séparation platonicienne - choris en grec - est souvent utilisée par Adorno pour la critiquer, en
ce que les impulsions mimétiques se trouvent apaisées et organisées par l'esprit. Cependant,
cette utopie de l'art n'est pas sans essuyer la contradiction d'une mise en forme et donc d'une
certaine violence pour laisser parler et communiquer les éléments du réel. Cette contradiction lui
donne sa tristesse et la convainc d'illusion là où elle cherche à tracer une possibilité : l'utopie ne
se laisse pas dessiner positivement sous peine de ne pas en être une.
Les œuvres attaquées par Adorno seront alors celles qui se résignent à consoler dans un
monde qui continuera sans fin à perpétuer le malheur de certains. Serait-ce extrapoler que de dire
qu'il semble qu'Adorno pense que cette différence d'attitude se retrouve dans l'œuvre et la
conscience de l'artiste en ce que les œuvres résignées seront celles qui auront tendance à se
conformer à un idiome établi, attendu du public, et manipulé à fin de consommation, alors que les
autres se confronteront à l'idiome reçu pour sortir de l'immanence artistique, geste à rapprocher à
celui de la sortie de l'immanence sociale.

13 di 103 10/12/2010 18:42


Introduction a l'esthetique d'adorno http://actuelmarx.u-paris10.fr/alp0014.htm

1.2.3 Contexte particulier et problématique de la Théorie esthétique

Le monde dans lequel Adorno intervient au moment de la Théorie esthétique est caractérisé
par lui-même comme l'époque de l'administration généralisée, où règne une société de monopole
totalement organisée[74]. Quant au contexte artistique, c'est celui des années soixante et
spécialement celui des œuvres dites de "l'absurde" comme celles de Beckett, qui devait être
dédicataire de l'œuvre. La compréhension de leur sens devient un défi. Plus généralement ces
œuvres et leur aspect noir et brisé s'intègrent dans la crise de l'art d'après l'Holocauste,. Il s'agit
alors pour Adorno de tenter une explication philosophique de la situation historique de l'art, cette
dernière s'éclairant singulièrement à la lumière des catégories philosophiques.
Le trajet dialectique qu'Adorno parcourt dans la Théorie esthétique au sein, et entre les
différentes catégories esthétiques, a pour référence récurrente la mise en place d'une défense de
l'art moderne. Bien que la peinture, la musique, l'architecture, le théâtre, la littérature et la poésie,
y soient abordées - la sculpture semble absente et le cinéma simplement effleuré dans l'analyse
de la catégorie de montage, cinéma considéré en 1944 comme "moyen de communication de la
culture de masse" plutôt que "comme une forme d'art spécifique"[75] - c'est la musique, le
domaine dans lequel il a le plus œuvré, avec la figure de la Seconde Ecole de Vienne
(Schönberg, Berg, Webern) qui de l'atonalité en est passé au dodécaphonisme[76], et la
littérature, avec les figures majeures de Baudelaire, Kafka et Beckett à qui la Théorie esthétique
était destinée à être dédiée, qui sont les référents centraux de l'analyse. La défense de l'art
moderne était nécessaire car le caractère brisé de cet art, ne présentant plus une belle apparence
harmonieuse, l'a rendu d'une part globalement peu reconnu ou reconnu et vite encadré pour ne
pas en entendre parler, et d'autre part a été critiqué non seulement par la critique bourgeoise,
mais par le réalisme socialiste, et par Lukacs, Brecht et peut-être même par Benjamin, proche
d'Adorno, sur la base, pour le dire schématiquement, de l'absence d'une protestation immédiate
dans ses thèmes contre la situation sociale.
Outre ce motif 'extérieur', et lui étant lié, le problème interne de son caractère d'apparence
se posait à l'art, de manière encore plus aiguë après les horreurs de la Seconde Guerre Mondiale,
car ce caractère pouvait être interprété comme illusion, comme mensonge contribuant à consoler
les hommes et à perpétuer la société et la culture telle qu'elle était, société et culture dont l'un des
résultats fut ces horreurs. La remise en question de la culture dans la Dialectique de l'Aufklärung à
travers le retournement dialectique de la 'rationalité' de l'homme au cours de son histoire, se
poursuit donc avec celle de la position de l'art au sein de cette même culture. La Théorie
esthétique prend alors le rôle d'une analyse qui s'appuie sur ce que l'art est devenu, pour
déterminer ce qu'il s'agit de faire ici et maintenant. C'est ce qu'a entrepris concrètement Adorno en
musique dans le texte de 1961 Vers une musique informelle de Quasi une Fantasia [77]. Cette
réponse musicologique à un Que faire? politique de Lénine, est ainsi une réponse partielle aux
critiques marxistes[78] adressées à Adorno sur son incapacité à analyser concrètement la situation
historico-sociale et y articuler une politique, en ce sens que s'il ne l'a effectivement pas fait[79], ce
n'est pas le cas dans le domaine musical, là où le domaine de l'art est selon la Théorie esthétique
politique d'une manière médiate. Adorno voyant dans l'art, reprenant une formule hégélienne, un
déploiement de la vérité, il s'agit pour lui de sauver le caractère d'apparence. Cette utilisation de
'sauver' et de 'sauvetage', présente dans la Dialectique négative et la Théorie esthétique, indique
que la condamnation par l'histoire de phénomènes, de réalités, de concepts, etc. a souvent été
unilatérale en manquant ce que qu'ils pouvaient contenir de vérité, vérité qu'il s'agit de faire
ressurgir comme toujours liée à un potentiel d'émancipation.

14 di 103 10/12/2010 18:42


Introduction a l'esthetique d'adorno http://actuelmarx.u-paris10.fr/alp0014.htm

Les deux plus grands efforts pour élaborer une théorie esthétique jusqu'ici sont, selon
Adorno, Kant et Hegel, et, tels quels, ces efforts sont insuffisants pour comprendre l'art moderne
et apporter les instruments nécessaires à l'analyse du problème de l'apparence [80]. L'esthétique
kantienne en reste à une analyse orientée sur le sujet qui fait l'expérience esthétique, sur l'effet de
l'art. Elle est de ce fait formelle et se ferme aux contenus des œuvres, essentiels à leur caractère
artistique. Quant à l'esthétique hégélienne, elle dépasse la précédente dans son intention de faire
s'exprimer la chose même, mais ne réalise pas cette intention par son idéalisme absolu. Elle
cherche à se séparer de la matérialité de l'œuvre pour faire place à une pure spiritualité, pauvre
dans son détachement, réductible à un simple message discursif. Cette amputation du contenu
de sa base matérielle la condamne et arrête le mouvement dialectique projeté.
Le passage au matérialisme est alors nécessaire, comme le titre un paragraphe de la
Dialectique négative[81]. Un retour rapide est ici nécessaire sur ce passage présenté dans la
Dialectique négative. Ce passage suit la reconnaissance du primat de l'objet dans la
connaissance. Une réflexion seconde, réflexion du sujet sur la réflexion du sujet, révèle que le
primat du sujet est usurpé. La première réflexion du sujet était intervenue lors de la question de
savoir comment pouvait se déterminer l'objet que l'on cherche à connaître. C'était une question
kantienne dont l'analyse permettait de dégager une subjectivité, en dépit de la chose en soi, et
finissait par poser un primat du sujet, un sujet qui, royalement, faisait enfin tourner l'objet autour
de lui. Cependant, la reconnaissance que la connaissance n'est pas arbitraire dans son rapport à
l'objet dont elle doit suivre les courbes, et que le sujet n'a pas réussi, comme il en avait la
prétention, à organiser le monde raisonnablement, aide à mener à la reconnaissance du caractère
subreptice du primat du sujet. Cette reconnaissance par la réflexion sur les prétentions du sujet
de la connaissance mène à la dissymétrie entre le sujet et l'objet. Là où le sujet est impensable
sans l'objectivité, la sienne - le quelque chose qui est visé par le concept de sujet - l'objectivité est
potentiellement pensable sans le sujet, bien que reconnaissable seulement par le sujet. Cette
reconnaissance de la trace de quelque chose qui n'est pas de la pensée au sein même de la
pensée mène au matérialisme au sens d'Adorno en ce que ce quelque chose renvoie à des
impulsions corporelles, comme la souffrance, qui par elle-même dit 'Passe !', Adorno citant ici la
Chanson ivre de Ainsi parlait Zarathoustra de Nietzsche [82]. Au niveau de la théorie esthétique, il
faut mettre en œuvre ce primat de l'objet, la pensée philosophique devant avoir pour projet de
mettre à jour le contenu de vérité des œuvres d'art à partir de leur complexion sensible organisée,
contenu de vérité historique faisant de l'art une historiographie [83]. Ce faisant, il s'agit pour
Adorno de reprendre les apports conceptuels de Kant et Hegel et de les dialectiser, à savoir par la
confrontation de leur prétention et de la réalité historique de l'art, mettre en mouvement leur
contenu.
Trois directions privilégiées mettent en œuvre ce projet doublement motivé, défendre l'art
moderne et sauver le caractère d'apparence de l'art. D'abord, l'insistance est mise sur la distance
que l'œuvre d'art instaure avec la réalité empirique - réalité historique et sociale même dans son
aspect le plus particulier de la vie 'privée' - dont l'expérience qu'en fait l'artiste imprègne l'œuvre.
Cette distance se concrétise par le fait que l'œuvre est une mise en forme des éléments de cette
réalité, recomposés en une image, recomposition suivant ce qu'Adorno nomme la loi de la forme
de l'œuvre. Cette distance qui est le problème de l'autonomie - relative - de l'art est le moyen de
faire s'exprimer une souffrance, souvent celle d'une contrainte, même au sein d'œuvres qui
peuvent présenter une surface apparemment en harmonie avec le monde comme chez
Mozart[84]. La souffrance à laquelle l'œuvre donne la voix au chapitre est cette seconde direction.
La phrase citée de Nietzsche : "La douleur dit : 'Passe !' ", devient un motif du cryptogramme que
constitue l'œuvre d'art, 'cryptogramme' étant un terme récurrent chez Adorno dans le cours du
déchiffrement du contenu de vérité des œuvres d'art. Ainsi, bien que sphère de l'esprit avec une
parcelle d'autonomie, l'art n'est pas sans rapport avec le monde matériel, ce qui va lui permettre

15 di 103 10/12/2010 18:42


Introduction a l'esthetique d'adorno http://actuelmarx.u-paris10.fr/alp0014.htm

de ne pas être réductible à de l'idéologie. Et le contenu de vérité de l'œuvre d'art qui s'y oppose,
suppose une expressivité - qui peut-être celle de pleurs sans larme - passant dans l'art par le
médium sensible pour la rendre spirituelle, d'une spiritualité qui pourrait être dite matérielle en ce
qu'elle passe nécessairement par le sensible sous peine de n'être rien. Cette insistance sur une
'spiritualité matérialiste' constitue la troisième direction, forme de défense de la culture, mais
contre la culture telle qu'elle a été.
Le matérialisme devient pour Adorno après la lecture de Marx, "l'ensemble de la critique
de l'idéalisme et de la réalité pour laquelle opte l'idéalisme en la déformant"[85], cette critique
ayant pour base la souffrance, dont la fin est sa finalité, le bonheur, sensible. Pour mener à bien
cette critique en développant les trois directions privilégiées dont il a été donné une première
coordination, la Théorie esthétique a recourt à des catégories marxistes dont la fonction au sein du
texte peut être présentée selon les deux pôles de la théorie et de la pratique, orientés par la
dialectique et le matérialisme. Après donc avec éclairé l'usage dialectique et matérialiste d'Adorno,
la connaissance du monde permise par les catégories marxistes sera présentée dans sa
conjonction avec la sphère esthétique. De la même manière, la question de la transformation du
monde suivra, la connaissance du monde, en tant qu'analyse critique, y menant, en tant
qu'analyse étant susceptible d'aider à déterminer les actions pertinentes à entreprendre à cette
fin. Il s'agit donc des deux pôles de la théorie et de la pratique, dont la coordination problématique
a été initiée par Adorno dans la musique comme il a été vu, mais semble avoir fait défaut dans la
politique.

1.2.4 Critiques d'Adorno : quelle théorie pour une stratégie politique ?

La critique faite à Adorno[86] semble porter sur l'absence dans ses travaux d' "analyse
concrète d'une situation concrète" permettant de déterminer la marge d'action possible et de
définir une stratégie subséquente en vue de la transformation du monde, et de l'absence de la
référence à une force sociale comme le prolétariat comme base matérielle de cette analyse[87].
Les affirmations d'Adorno du type de celles qui allèguent que dans les conditions présentes,
"aucune forme supérieure de société n'est concrètement visible"[88], sont ainsi remises en cause
faute d'analyses concrètes. Il est même jusqu'à être identifié à un auteur tragique[89]. Le texte
Résignation[90] ne répond pas à cette question puisqu'il porte sur une défense de la théorie par
rapport à l'activisme, sur l'erreur d'un saut irréfléchi dans la praxis, sur l'atrophie d'une pensée
instrumentalisée, sur la force de la pensée la plus solitaire et impuissante comme portant
l'universel. Mais l'activité de critique d'Adorno en musique jusqu'au texte Vers une musique
informelle[91] qui devait précéder une réalisation musicale qu'Adorno n'eut pas le temps
d'accomplir[92] rendent compte d'analyses précises d'œuvres musicales ou du monde musical qui
lui était contemporain avec des indications d'actions possibles. A défaut d'une réalisation dans le
domaine social en son entier, une coordination déterminée de la théorie et de la praxis a donc été
tentée dans le domaine musical. Quant aux multiples interventions radiophoniques d'Adorno dont
les Modèles critiques témoignent, elles étaient destinées à faire amorcer une prise de conscience
des auditeurs. Ce type d'intervention de type individuel s'oppose à celui de l'action reposant sur
une prise de décision au sein d'un parti ou d'un groupe organisé représentant les intérêts
déterminés d'une classe sociale ou d'un autre regroupement d'individus partageant des conditions
de vie ou des intérêts communs, et pouvaient susciter le doute quant à son efficacité.
Le texte Marginalia à la Théorie et la Praxis des Modèles critiques [93] avance des
arguments théoriques contre cette critique. Vouloir que la théorie soit immédiatement applicable,
la condamne selon lui à se lier de telle manière aux conditions existantes qu'elle en reste

16 di 103 10/12/2010 18:42


Introduction a l'esthetique d'adorno http://actuelmarx.u-paris10.fr/alp0014.htm

prisonnière, là où elle cherche à transformer le système tout en y appartenant - chez Adorno, le


dépassement théorique s'effectuant de manière négative, c'est à dire sans poser positivement ce
qui doit être, et ce malgré quelques indications de sa part - et ce vers un stade réconcilié de
l'homme et de la nature. Le problème du lien entre la théorie et la pratique émerge selon Adorno
par la progressive et désormais totale domination du principe d'identité, de la "rationalité du
toujours semblable" qui ramène l'autre à soi et ce faisant appauvrit son expérience de l'autre - du
monde, de la nature, de son semblable. En séparant le sujet de l'objet, il sépare la théorie de la
praxis. Mais la théorie séparée est sans puissance et la praxis séparée, arbitraire. Ce problème
marxiste est résumé dans la question 'que faire ?' dont l'ouvrage du même nom de Lénine
abordait la question de la séparation des mouvements ouvriers et du socialisme et leur fusion [94].
Les deux sont pourtant liés car penser, c'est déjà faire, la théorie est une forme de praxis.
L'immanence de la pensée est complétée par le fait que c'est un comportement réel. Sans
comprendre théoriquement le lien sujet-objet et théorie-praxis, l'objet devient l'incommensurable
et la praxis irrationnelle, et ce lien est dévolu au destin, à la fatalité, au hasard [95]. Amor fati.

17 di 103 10/12/2010 18:42


Introduction a l'esthetique d'adorno http://actuelmarx.u-paris10.fr/alp0014.htm

18 di 103 10/12/2010 18:42


Introduction a l'esthetique d'adorno http://actuelmarx.u-paris10.fr/alp0014.htm

2 M ATÉRIALISME ET DIALECTIQUE DANS L'ART ET L'ESTHÉTIQUE

Le matérialisme et la dialectique d'Adorno seront présentés dans cette partie sans appel
direct aux autres catégories marxistes dont il use, et ce afin de préparer leur mise en lumière. Ces
positions matérialistes et dialectique sont liées indissolublement. Là où le matérialisme montre les
éléments du réel, aussi infimes soient-ils, qui ne sont pas apaisés, la dialectique exprime le
mouvement que leur souffrance ne peut manquer de générer, par son impulsion à cesser, alors
qu'un hiatus persiste entre cette souffrance qui perdure sous différentes formes dans l'histoire et
les formes de vie sociale qui les étouffent, et dont l'origine, à l'époque bourgeoise, est le mode de
production capitaliste pour Adorno qui suit en cela Marx (institutions, conventions sociales,
catégories de pensée, entre autres). Cette souffrance demande à cesser, et cela nécessite un
espace de co-existence des individus et de la nature au sein d'un ensemble différent de ces
formes qui concourraient à son apaisement.

2.1 L'art comme lieu d'une lutte dialectique entre l'individuel et l'universel

Là où le déroulement de l'histoire pour Marx était commandé par une lutte de classes dans
Le Manifeste du Parti communiste, et comme détermination économique de cette lutte, dans la
préface à la Contribution à la critique de l'économie politique, par la contradiction entre les forces
productives et les rapports de production, ce déroulement semble interprété philosophiquement
par Adorno à travers le prisme d'une réflexion esthétique comme une dialectique entre le
particulier et l'universel. Les forces en présence sont celle d'une universalité parce qu'elle
s'impose à tous, mais une universalité particulière et donc une fausse universalité en ce qu'elle
sert les intérêts d'une classe particulière qui développe les moyens de perpétuer le système tel
qu'il est, et celle d'une résistance humaine ou naturelle aux conséquences de cette domination,
qui est le pôle du particulier mais qui dans sa résistance désigne une aspiration universelle à ce
que cesse cette oppression. Une illustration dans le domaine de la philosophie serait la différence
introduite entre le sujet et l'individu par l'idéalisme en ce qu'elle prélude à la futur absolutisation
du sujet, qui s'interprète de manière matérialiste comme la position d'une fausse universalité, dont
un modèle serait l'Etat hégélien censé harmoniser l'ensemble des conflits d'une société[96].
La détermination des phénomènes est donc la conjonction de ces deux forces. Cette
dialectique, cette lutte de forces se retrouve à tous les niveaux de la réalité, de la lutte des classes
à l'individu isolé, quelque soit sa classe d'appartenance, en ce qu'il est pour partie informé par les
formes dominantes, de pensée par exemple, et qu'il réagit à cette domination dans la limite de ses
forces, et se retrouve dans la pensée, comme la dialectique issue de la volonté de la pensée
d'identifier sans reste ce qu'elle cherche à penser, à substituer son résultat subjectif à son objet,
là où l'objet ne se laisse pas assimiler. La prima philosophia censée donner des principes
premiers, absolutisant des éléments en principes premiers qui s'imposent a priori aux objets
l'illustre emphatiquement quand elle prend pour objet la totalité du réel. Dans l'art, ce sera la
durée esthétique en ce que l'œuvre véritablement d'art devra durer éternellement[97]. La vérité
dans ce contexte est historique mais objective en ce qu'elle désigne une configuration historique
de cette lutte, résultante historique.
L'art qui fait l'expérience de la situation présente[98], réagit à la société et à son emprise
qui est au cœur de cette expérience. Il prend par là son caractère social et critique. C'est un
comportement face à l'objectivité où se rejoue la dialectique de l'universel et du particulier, et c'est
ce que "l'esthétique a pour fonction d'amener à la conscience", "la véritable nécessité d'une
conception dialectique de l'art"[99]. En effet, une première figure de cette dialectique tient à ce

19 di 103 10/12/2010 18:42


Introduction a l'esthetique d'adorno http://actuelmarx.u-paris10.fr/alp0014.htm

que les œuvres d'art utilisent et transforment à partir d'une expérience individuelles où se joue
déjà des schémas sociaux[100], des matériaux, procédures et thèmes dont le contenu, historico-
social, était déjà le produit d'une telle dialectique. Il doit à partir de ces éléments pétris pour une
part par un élément universel, vrai ou faux, se particulariser, ce qui signifier, ne pas reproduire un
schéma de fausse universalité, mais dans leur 'authenticité' individuelle, répondant singulièrement
à un problème artistique, atteindre un universel. La force de l'œuvre d'art sera alors de réussir à
briser les barrières sociales [101]. La dialectique de l'universel et du particulier est cependant plus
complexe que la formule la réduisant à la nécessité pour l'universel de se particulariser, en ce que
le particulier devient l'universel, non seulement par la vérité à laquelle elle tend, mais parce que
plus l'œuvre est spécifique, plus elle réalise son type et ce dans un conflit avec l'idée ou le genre,
plutôt que par subsomption[102]. L'œuvre d'art n'est donc pas de manière idéaliste "l'unité
présente de l'universel et du particulier", le concept hégélien, car elle se sépare de l'immédiateté
sensible qui, pétri de fausse universalité, ne peut être copiée telle quelle sous peine d'y retomber.
L'œuvre d'art a un modèle dans l'allégorie, telle qu'interprétée par Benjamin dans l'Origine du
drame baroque allemand , à savoir un moyen formel qui n'est pas rivé à un signifié fixe comme le
symbole, et ce dans un but expressif et critique de la réalité empirique[103]. D'autre part, ce
processus de particularisation de l'œuvre d'art, croise la seconde figure de la dialectique de
l'individuel et de l'universel, à savoir celle des parties de l'œuvre et du tout de l'œuvre, reprise en
son sein de la dialectique de l'individu et de la société comme universel, en ce que les parties
quand elles sont plus que des exemplaires d'une idée, substituables en tant que tels, n'assurent
pas a priori leur articulation dans le tout de l'œuvre, et pourtant, sont là en vue du tout, ce qui fait
de l'œuvre un mouvement à travers ses moments particuliers incluant leur dépassement[104].
L'analyse la plus minutieuse et spécifique de l'œuvre permet de détecter un renversement du
particulier esthétique en universel comme déterminé par la chose même, en ce qu'elle exécute en
son sein des contraintes liées au genre[105]. Enfin, une troisième figure de la dialectique
individuel/universel est celle qui révèle le plus immédiatement la part matérialiste de la dialectique,
c'est celle que révèle clairement la situation de l'art moderne d'après-guerre, entre l'expressif et le
constructif, qui polarise entre ces deux extrêmes le champ des oeuvres d'art, selon qu'elles se
réclament du primat de l'un ou de l'autre, alors qu'une conjonction des deux est nécessaire en
toute œuvre d'art. Elle manifeste la dialectique entre l'organisation et l'individu, l'expression de ce
dernier étant une résistance contre la totalité fausse[106], là où cette expression n'acquiert de
force que par la construction.
L'idée sociale de l'art est ainsi exprimée dans la question de la possibilité de quelque
chose de particulier, "d'une façon générale", le particulier et l'universel devant s'accorder dans
l'idée de liberté[107]. L'œuvre où se rejoue la dialectique sociale, intègre donc après
transformation les antagonismes non réconciliés de la réalité, qui "ne se laissent pas non plus
concilier dans l'imaginaire; ils agissent à l'intérieur de l'imagination et se reproduisent dans sa
propre cohérence, proportionnellement au degré auquel ils requièrent une cohérence"[108]. C'est
la manière de l'art d'écrire l'histoire[109], en ce que ces antagonismes sont historiquement situés
ainsi que la réaction artistique. L'affirmation selon laquelle il n'y aurait pas d'histoire de l'art, mais
seulement une histoire de la lutte des classes, trouve là une nuance, en ce que la réaction
artistique n'étant possible qu'à partir d'un certain contexte artistique ayant gagné une parcelle
d'autonomie avec la bourgeoisie, une certaine autonomie relative lui échoit. Il n'en reste pas moins
que la vérité de l'œuvre lui vient de son contenu historique, avec la question : "la part d'esprit
objectif que recèle objectivement une œuvre dans sa forme spécifique est-elle vraie ?"[110] à
laquelle l'esthétique doit répondre en s'appuyant sur son travail de mise à jour consciente de la

20 di 103 10/12/2010 18:42


Introduction a l'esthetique d'adorno http://actuelmarx.u-paris10.fr/alp0014.htm

dialectique du particulier et l'universel qui se joue dans l’œuvre[111].

2.2 L'expression de la souffrance

La souffrance, inatteignable par la connaissance discursive, représente le pôle matériel


éminent chez Adorno et l'art est un moyen de l'amener à l'expression, alors que l'art reste
récupéré par les institutions sociales et les faux besoins culturels comme glorification de sa propre
culture[112]. L'intérêt matériel de l'individu est que cette souffrance cesse. Sa naissance face à
une nature hostile, non maîtrisée se prolonge par le fait que les moyens rationnels mis en œuvre
pour maîtriser cette nature ont été hypostasiés, oubliant leur finalité qui est le bonheur sensible de
tous les hommes. Cette forme d'hybris prend la pente de l'absolutisation du sujet, de soi, sans
égard pour l'autre, et l'équilibre qu'il serait souhaitable de trouver, cet autre qui prenait d'abord le
visage de la nature hostile, a pris ensuite ceux des impulsions, des désirs corporels, des passions,
de la société marchande non maîtrisée où la main invisible de Smith est bien invisible, encore
aujourd'hui par exemple de l'Islam ? La logique de la concurrence marchande va dans le même
sens quand le président de la société aux 'canettes' bien connues avait pour objectif que chaque
habitant de la planète en ait une dans ses mains, ce qui suppose qu'il n'en est pas une d'une
autre marque. La finalité d'une entreprise au sein du marché concurrentiel est le monopole, et la
seule barrière qui l'empêche jusqu'ici sont les lois qui l'en empêche. Quand on réclame une
dérégulation, l'argument du choix pour le consommateurs ou de la baisse des prix ne tient pas
face à cet finalité monopolistique, et donc à la maîtrise finale du prix. Ces exemples montrent que
l'idéal de co-existence pacifique et bienheureuse des individus entre eux et avec la nature est a
priori inatteignable par cet volonté de cesser la dialectique du sujet et de l'objet par son
écrasement sur le sujet. Ce mouvement conduit en outre à appauvrir la relation du sujet au
monde, en particulier sa capacité de différenciation subjective qui nécessite une ouverture vers
l'autre, sa capacité à percevoir les qualités du monde où à en découvrir de nouvelles, et à
menacer le monde d'uniformisation[113]. Ce comportement est celui de l'idéalisme qui rejette tout
ce qui n'est pas maîtrisé par le sujet. Et cet animalité irréductible de l'homme, ce domaine du
qualitatif par opposition au quantitatif, est rejeté pour une part du fait de son indétermination[114],
de son impossibilité d'être figé puis substitué par un corps de concepts plus aisément
manipulable. Car ce moment 'naturel' est ce qui n'est pas encore formé ou articulé[115], c'est le
diffus qui est le pôle matériel opposé au formalisme du moi[116]. Le beau naturel en est un
modèle, puisant son essence dans ce qui échappe au concept universel, comme rapport formel,
là où c'est son expressivité qui fait sa substance[117]. Adorno place alors dans la mimésis,
peut-être forme première de l'esprit, en tant que forme physiologique[118], qu'il définit comme
"l'affinité non-conceptuel pour son autre"[119], ce qui rend possible un rapport à l'objectivité.

Le matérialisme réalisé signifierait sa destruction comme domination des intérêts matériels,


et donc la fin de la pénurie. Bien qu'il n'y ait qu'un besoin objectif, celui qui vient de ce qu'Adorno
appelle la "misère du monde"[120], l'art est un moyen de lui donner une voix. L'art est expression
de la souffrance, l'œuvre d'art est un "schéma" de son expérience[121] sous la forme d'images.
L'état de besoin, gravée dans la situation historique, passe dans l'œuvre[122] car la "réaction au
non-moi devient imitation de celui-ci"[123]. Et par le seul fait de son existence, l'art critique la
réalité en remettant en cause la pratique dominante pragmatique qui absolutise la raison en

21 di 103 10/12/2010 18:42


Introduction a l'esthetique d'adorno http://actuelmarx.u-paris10.fr/alp0014.htm

oubliant les fins, et ce en se posant comme fin pour soi[124]. La légitimation de l'art par son
existence est un argument récurrent dans la Théorie esthétique et répète le même argument
employé pour la philosophie comme théorie en face de la praxis dans la Dialectique Négative[125].
Cet argument s'appuie sur le fait concret d'une existence qui pose problème, un moment matériel
que la pensée ne peut éviter, sinon en s'appuyant sur un acte pratique d'extermination. Mais cette
existence de l'art ne devient un témoignage probant que parce qu'elle présente en elle un
élément non-artistique, rebelle à la mise en forme, amorphe, la souffrance du monde et de
l'individu dans ses antagonismes, ce qui peut prendre l'aspect esthétique de la laideur, qui
devient une dénonciation de la cause de cette laideur[126]. L'art cherche à libérer l'expression
silencieuse et non intentionnelle, non-humaine de la nature par le véhicule de cette intention, et
quand elle atteint ainsi à l'expression, des "interférences chosales" et le "matériau naturel" se
trouvent libérés. L'idée de l'art qui est "la reconstitution de la nature opprimée et impliquée dans la
dynamique historique"[127] fait état de sa finalité qui est de prêter sa voix à la nature opprimée.
L'art veut tenir la promesse de la nature, celle d'être phénomène expressif et non matière
première, objet d'action[128]. Comme expression de la souffrance, d'un contenu humain, y
puisant sa substance, l'art est écriture de l'histoire, "souvenir de la souffrance accumulée"[129]. Le
primat de l'objet de l'épistémologie matérialiste qu'Adorno justifiait dans la Dialectique
négative[130] se formule alors dans la Théorie esthétique d'une double manière. D'abord dans la
composition interne par le fait que les contradictions objectives de la situation antagoniste
sillonnent l'artiste qui les posent moins par sa conscience qu'ils ne les articulent au moyen de ses
problèmes techniques spécifiquement artistiques, et c'est cette "liberté vis à vis de l'objet", c'est à
dire la part de liberté que l'art prend par rapport à la réalité empirique, qui lui permet d'atteindre à
la réalité de la domination et au potentiel de libération de ce qui est dominé. Par la transformation
esthétique des éléments de la réalité, l' "art confère à la réalité empirique ce qui lui revient,
l'épiphanie de son essence cachée et le juste effroi devant celle-ci en tant que monstruosité",
mais aussi il libère la parole des éléments opprimés. L'art devient ainsi "historiographie
inconsciente", "anamnèse des vaincus", du "refoulé", et d'un "possible". Ensuite, ce primat de
l'objet, c'est, de l'extérieur, celui de l'œuvre d'art sur celui qui contemple et interprète, et qui
implique que le rapport de l'art et de la société se concrétise dès la production, que c'est en ce
lieu qu'il s'agit de le déchiffrer. Ce rapport concret à l'histoire et à la société, cette mise au jour de
la situation, cette "cristallisation" de l'histoire confère son contenu de vérité et sa vérité sociale aux
œuvres, en tant que leur expression dévoile les stigmates de la société, "fait apparaître, en sa
détermination historique, la contre-vérité de la situation sociale". Et c'est ce rapport déterminé à
l'histoire et à la société qui les libère du fait qu'en tant qu'instaurées, faites, et donc qu'en tant
qu'artifices, elles ne seraient que mensonge[131].
Donnons deux modèles de ce rapport de l'art au monde. D'abord Beckett, à qui l'ouvrage
inachevé de la Théorie esthétique devait être dédié. Des couches fondamentales de l'expérience
comme la perte de l'objet, l'appauvrissement du sujet, l'illusion d'une subjectivité signifiante
viennent à l'expression dans son œuvre qui emmagasine l'expérience du processus par lequel la
société devient totale, se réduisant à un système univoque. Elle devient l'autre de la société à
laquelle elle reste liée par l'abstraction, ce monde étant un monde abstrait des relations
humaines. Les expériences historiques se trouvent résumées dans le monde d'images de l'œuvre
d'art, médiation qui seule permet d'atteindre l'élément déterminant, à savoir "l'évidemment de la
réalité". Le monde administré laisse son empreinte négative dans "le caractère minable, abîmé de
cet univers symbolique"[132]. Ensuite le cubisme pour lequel il ne faut pas reproduire les
propositions idéalistes de Proust et Kahnweiler sur la peinture selon lesquelles elle aurait changée
la vision et finalement les objets. Ce sont les objets qui se sont en soi modifiés historiquement, les

22 di 103 10/12/2010 18:42


Introduction a l'esthetique d'adorno http://actuelmarx.u-paris10.fr/alp0014.htm

sens s'y sont adaptés et la peinture en a trouvé les chiffres. Ainsi le cubisme serait une réaction
au stade de la rationalisation du monde social aux formes géométriques, réaction qui en
enregistre ce niveau d'expérience contraire à l'expérience. L'impressionnisme a tenté d'éveiller la
vie réifiée dans le monde des marchandises en utilisant sa dynamique propre et la sauver là où le
cubisme a désespéré de telles possibilités, et a accepté la géométrisation hétéronome du monde
comme sa nouvelle loi, ordre permettant de garantir l'objectivité de l'expérience esthétique et a
montré que la vie ne vit pas[133].

2.3 Une pratique différente

Cette expression de la souffrance par l'art est aussi son atténuation. Le hurlement est une
première extériorisation de la douleur, et la "main maternelle qui, pour consoler, caresse une tête
enfantine dispense un plaisir sensuel. Un contenu d'un extrême spiritualité se transforme en
sensation physique"[134]. L'art participe des deux. Son expression comme exposition est une mise
à distance de l'immédiateté de la souffrance qui contribue à l'atténuer subjectivement et la
neutralise pour une part dans son résultat objectif[135]. L'image formée de la souffrance l'exprime,
en est l'écho mais aussi l'atténuation, la sphère esthétique restant en dehors de la
souffrance[136]. La notion de catharsis, utilisé par Aristote dans sa Poétique, trouve sa vérité selon
Adorno dans le rapport entre le contenu matériel et la loi formelle qui en est la catharsis[137].
Pour autant l'art participe aussi à une certaine violence en ne laissant pas les impulsions tels
quels s'exprimer mais leur imprime une forme. La formulation de la dialectique de la forme comme
contradiction entre le fait que la mise en forme violente ce qui est à former et celui de ne pouvoir
faire s'exprimer ce formé qu'à travers la mise en forme[138], rend compte de cela. C'est une
difficulté déjà présente dans le domaine théorique. Contre la théorie matérialiste du reflet
qu'Adorno assimilait - sur le modèle de la théorie épicurienne des petites images émanant des
choses - à la position d'images ou de représentations mensongères entre le sujet et l'objet à
connaître, il prônait dans la Dialectique négative un matérialisme sans image dont l'intention est
de saisir la chose même[139]. Il répète cette intention dans l'esthétique où seule une beauté sans
image serait à même de rendre justice à ce qui est formé, qui s'apaiserait [140].

Pour que les impulsions réprimées viennent à la parole sans que celle-ci soit empruntée à
des schémas de pensée dominant qui la trahirait, il faut une pratique différente de celle
dominante dont l'expression 'faire parler' rend clairement compte. Adorno voit dans l'art cette
pratique différente et l'atténuation de la souffrance dont il a été question était le résultat d'un
geste pacificateur. L'œuvre d'art "met à nu dans les concepts leur couche mimétique,
non-conceptuelle"[141], là où le concept discursif comme unité distinctive avait tendance à traiter
ce qu'il subsumait comme des exemples ou à ne les réduire qu'à cette pointe discursive. C'est
l'ambition hégélienne de retrouver la vie sous le concept que l'art réaliserait tant bien que mal.
Pour cela, le sujet qui construit l'œuvre disparaît dans le résultat, processus dialectique
nécessaire à la réussite de l'œuvre comme expression des éléments extraits du réel pour les
recomposer dans l'œuvre suivant leur désir[142]. Cependant, cette pratique est un nœud de
dialectiques, car aussitôt parlé de cette disparition du sujet en tant que 'comment' - que manière -
dans l'objet en tant que 'quoi' - que contenu -, la dialectique de l'objectivation s'interroge sur la
réussite du processus. En effet, en tant que l'art objective les impulsions mimétiques, elle leur fait
perdre leur caractère d'immédiateté, elle les nie d'une certaine manière. Ce qui la sauve, c'est que
cette négation est conservation à la fois, sur le modèle d'œuvre 'noire' qui vibre de toutes les

23 di 103 10/12/2010 18:42


Introduction a l'esthetique d'adorno http://actuelmarx.u-paris10.fr/alp0014.htm

couleurs qu'elles ne se permet plus d'utiliser. L'art participe à cette dialectique de la raison par la
synthèse de l'hétérogène mais sa rationalité n'est pas celle de l'extérieure car son mouvement est
orienté à partir de ce qu'elle forme, là où à l'extérieur, elle s'est constituée en schémas prêt-à-
l'emploi qui s'applique violemment sur le monde. En cela cette autre pratique de la raison vise à la
réconciliation[143]. L'art qui manifeste dans ses oeuvres la dialectique sociale entre l'individu et la
société par le rapport entre le détail et le tout, corrige l'injustice sociale en image, en la
réfléchissant dans la forme en essayant de saisir le mouvement propre des parties tout en
constituant un tout[144].

2.4 La nécessité de la distance artistique

La distance de l'œuvre à la réalité empirique par sa formation d'une image est essentielle à
la résistance de l’œuvre, et à sa pratique différente. Le mouvement et les contradictions de
l'évolution sociale se reproduisent dans l'art en vertu du développement intra-esthétique sans en
être l'imitation. Le passage est médiatisé[145]. Cette insistance sur la distance est une défense de
l'œuvre moderne autonome par rapport à l'œuvre engagée ou du réalisme esthétique, dont une
espèce est le réalisme socialiste. L'œuvre engagée retombe dans la réalité empirique par sa
dénonciation directe de ce qui est; elle en est une copie, et en tant que telle y est liée et laisse les
éléments opprimés en l'état, les manipulant comme le discours contraire, en y appliquant une
idée[146]. Quant au réalisme esthétique, le matérialisme philosophique ne l'implique pas. Alors
que le matérialisme rend sociale toute réalité, son implication au niveau esthétique est de voir l'art
comme forme de connaissance de cette dimension sociale, dans la médiation qu'il accomplit en lui
entre son contenu de vérité et son contenu social. Mais son contenu de vérité transcende la
connaissance de la réalité, de l'étant, comprise comme sa copie, ou sa photographie car il ne
saisit la vrai visage de l'étant dans sa propre complexion formelle que par recomposition des
éléments de l'étant[147]. Cela s'explique en ce que la surface de l'étant est de prime abord le voile
de la fausse universalité dont il a été question, voile qu'il s'agit de faire apercevoir. Ainsi l'œuvre
d'art, bien qu'en tant que produit du travail social se reliant à la réalité empirique, au monde
social, la totalité des détails de l'œuvre d'art restant la sublimation de la société organisée[148],
elle s'en écarte par la forme, par le remodelage des éléments du monde social[149]. Adorno
défend alors les œuvres hermétiques comme possédant un potentiel critique, et généralise la
structure monadologique et hermétique à l'art tout entier. L'art sort alors du solipsisme grâce à
son objectivation que permet ses procédures techniques qui développe un langage au contenu
social latent[150]. Le modèle de la dialectique de la poésie permet de montrer cette distanciation
de l’œuvre d'art. Elle s'exprime comme la tentative d'user du langage de manière à ce que les
éléments discursifs soient transformés dans l'immanence du texte et soient ainsi extirpés de leur
usage habituel dans des jugements, et ce afin de ne pas faire corps avec la réalité empirique, de
s'en distancer, pour produire des éclairs de significations que le langage ordinaire ne permet plus,
réduit à une fonction utilitaire. Cela se rapproche des propos de Deleuze sur le devenir-étranger
des écrivains dans leur propre langue, sur le balbutiement[151] [152].

La plus grande liberté dans la mise en place de cette distance nécessite une certaine
autonomie extérieure de l'art. C'est la structure sociale féodale qui a généré la conscience
bourgeoise de la liberté et c'est cette dernière qui est à l'origine de cette autonomie de l'art[153].
Bach ou Mozart était contraint de composer dans certaines formes sous peine de ne pas être
employés. Cependant les œuvres d'art précédant l'âge bourgeois avait une certaine latitude au

24 di 103 10/12/2010 18:42


Introduction a l'esthetique d'adorno http://actuelmarx.u-paris10.fr/alp0014.htm

sein de l'hétéronomie qui a permis la réalisation de chefs d'œuvres. L'art a donc un caractère
double de fait social, d'activité issue de la division du travail, et de sphère autonome, bien
qu'encore déterminée socialement dans cette autonomie, en ce que l'œuvre est une réaction à la
société comme il a été vu[154]. Cette dialectique des caractères d'en-soi et social de l'œuvre[155]
cache la dialectique objective entre l'individu et la société, l'en-soi de l'œuvre représentant la
prétention à sa propre identité de l'individu, et le caractère social, l'identité imposée par la société
à cet individu. Il faut cependant bien comprendre que l'identité libérée de l'individu ne sera libérée
que dans la société, dans les multiples relations sociales, que l'individu tend ainsi au-delà de
lui-même. Cette dialectique, après fixation en deux pôles séparés est exploitée par la dichotomie
entre le formalisme et le réalisme socialiste comme une alternative imposée à l'artiste, le formaliste
étant particulièrement attaqué par le dogme réaliste comme illusion bourgeoise respectant la
division du travail[156].
Ce caractère de liberté nécessaire à l'expression, a rapport à la prise de conscience du
sujet qui est émancipatoire. Comme il a été dit, exprimer la douleur, l'objectiver, c'est déjà en sortir
quelque peu, la mettre devant soi, s'en libérer, en prendre conscience. Ce mouvement est celui
de l'hétéronomie vers l'autonomie, sans pour autant qu'il faille oublier que l'autonomie réalisée
serait la fin de l'autonomie, ce serait l'hétéronomie tout aussi bien, en ce que la liberté véritable
serait dans des relations apaisées établies et reconnues clairement avec les autres et donc que la
loi que l'on s'est donné à soi est la loi des autres et réciproquement.
L'histoire de l'art présente ce lien en ce que le caractère de nouveauté en art est exigé par
l'art existant, ce qu'explique Adorno selon le modèle hégélien en ce que c'est ainsi que l'art prend
conscience de lui-même. "La force de l'Ancien, qui a besoin du Nouveau pour se réaliser, pousse
à la création du Nouveau"[157]. Concrètement, les œuvres sont en rapport critique les unes avec
les autres, et l'unité de l'histoire de l'art se comprend comme un processus dialectique de
négation déterminée des unes par les autres. Cette unité dialectique s'exprime subjectivement
chez les artistes d'un même domaine dans leur sentiment d'appartenir à "une communauté de
travailleurs clandestins"[158].

L’art qui dépend de ce qui est, de la société, de l’Etant grevé de contradictions, répond à
la souffrance qui s'étire dans la faille de ces contradictions et qui appelle à passer. L’art s’emploie
à répondre à cette exigence par sa mise en forme d’éléments issus de la réalité comme "un
aimant dans un champ de limaille de fer"[159]. Outre par sa pratique différente, l'art ouvre sur la
possibilité d'un changement rien qu'en montrant les contradictions, l'expression du sujet étant non
seulement la plainte de son échec mais en même temps, le chiffre de sa possibilité[160], sur le
modèle de la ruine, fragment qui montre en négatif ce qu'elle pourrait être, un château. A la
différence cependant, qu'Adorno ne voit pas que dans la passé l'utopie ait été réalisée, là où la
ruine du château suppose qu'il y ait eu un château auparavant, et attend de l'avenir cette
réalisation d'utopie. Cependant le modèle se justifie de manière pessimiste en ce qu'Adorno a
expérimenté toute la perte de richesse de l'expérience tout au long du XXème siècle, et donc qu'il
a vu en quelque sorte des pans de murs s'effrondrer et des ruines s'accumuler. La dialectique de
la littérature dite 'absurde' montre le lieu de l'espoir du "fait qu'elle exprime en tant que cohérence
de sens, téléologiquement organisée en soi, qu'il n'existe aucun sens. Elle conserve par là même,
dans la négation déterminée, la catégorie du sens; c'est ce qui rend possible et exige son
interprétation"[161]. C'est dans cette force de mise en forme de l'expérience, qui rejoint la force de
penser l'expérience au lieu de se résigner aux schémas appris et imposés que réside l'espoir. Et
c'est cette force de constituer encore une œuvre d'art, un tout qui irradie dans le détail qui
rayonne[162]. Par l'immanence propre à la sphère de l'art, qui s'est certes constituée à partir du
principe de domination extra-esthétique, comme domination de ce qui est à mettre en forme, une

25 di 103 10/12/2010 18:42


Introduction a l'esthetique d'adorno http://actuelmarx.u-paris10.fr/alp0014.htm

distance est prise avec la domination extérieure. Cette domination par la mise en forme est
non-littéral et en ce sens est critique de celle à l'extérieur. En constituant une objectivité comme
image de l'être-en-soi inconnu que la nature n'est pas encore, à savoir en tant que phénomène et
non objet d'action, cette articulation par la domination constitue la dialectique de l'art et de la
nature, la domination se retournant en son contraire[163]. Et le moment de génie consistera, dans
l'atteinte subjective d'une constellation objective, a faire s'épouser le plus libre et le plus
nécessaire, le plus subjectif et le plus objectif, le nouveau et ce qui semble avoir toujours été
là[164].

2.5 Les forces artistiques

Comme le paysage culturel, ruine exprimant "la plainte d'une âme aujourd'hui muette"
[165], l' "expression est le visage plaintif des œuvres"[166]. Cette expression de la souffrance par
l'art, pour y résister et en montrer l'existence, n'est pas celle d'un individu isolé. L'artiste est ici le
corps et l'esprit parle au nom de forces collectives. En effet, le caractère idiosyncrasique de
l'artiste, transmis à l'œuvre, est en réalité la sédimentation pré-individuelle de réactions collectives
inconscientes et c'est ainsi que le particulier communique avec l'universel, et que la société est
immanente au contenu de vérité. C'est par son auto-critique que le sujet les empêche d'être
régressives, et le seul point matériel qui intervient dans cette réflexion est son propre besoin.
Comme à la fin de la Dialectique négative[167], la force productive qui est au noyau des
processus technologiques, c'est le sujet, la pensée mais en rapport avec ce qui en elle n'est pas
pensée, est besoin, moment somatique. Le sujet artistique est donc en soi social et non pas par la
collectivisation forcée. Et ce sont dans ses corrections que se déchiffre un sujet global non encore
réalisé, comme l'attitude nécessaire et légitime exigée par ce dont il est question. L'artiste devient
un "exécutant d'une objectivité collective de l'esprit" [168]. La "seule manière de concevoir la vérité
de l’œuvre d'art est la lisibilité d'un élément trans-subjectif dans l'en-soi imaginé subjectivement.
L'œuvre d'art sert de médiation à ce trans-subjectif" [169]. L'empreinte de l'expression dans les
œuvres d'art est ce non-subjectif dans le sujet [170]. Ce qui traverse les sujets dans l'expression
et la conditionne, ce "trans-subjectif", "quelque chose d'objectif subjectivement médiatisé :
tristesse, énergie, désir". Adorno finit par rapprocher cette expressivité de l'" 'animation' ", sur le
modèle de la naissance du sujet [171]. Au niveau de l'interprétation des œuvres, il s'agira alors de
"remonter au cœur de cette expérience subjective qui dépasse le sujet"[172], et dans laquelle
s'inscrit la vérité de l'œuvre.
Cette problématique du 'trans-subjectif' rappelle l'interprétation matérialiste de l'homme
impliqué par Marx selon E.Balibar, à savoir que ce sont les relations que les hommes nouent qui
lui sont constitutives, que l'humanité est à penser comme "réalité trans-individuelle", qui amène à
penser "ce qui existe entre les individus, du fait de leurs multiples relations" [173]. Il semble qu'ici
la difficulté soit de penser l'immanence sans réintroduire de transcendance subrepticement, ce qui
est a été une tentative de Deleuze et qui est actuellement au centre de la non-philosophie de
F.Laruelle qui cherche à penser de manière cohérente une 'immanence radicale'.
Ce thème des forces collectives s'exprimant dans le moi individuel expose les "esthétiques
subjective et objective, en tant que pôles contraires, [W] à la critique d'une esthétique dialectique :
la première, parce qu'elle est ou bien abstraite et transcendantale, ou bien contingente selon le
goût de l'individu, la seconde, parce qu'elle ignore la médiatisation de l'art par le sujet. Dans
l'œuvre, n'est sujet ni le contemplateur, ni le créateur, ni l'esprit absolu, mais plutôt celui qui est
lié à la chose, préformé par elle et lui-même médiatisé par l'objet", le sujet étant ce qui parle dans

26 di 103 10/12/2010 18:42


Introduction a l'esthetique d'adorno http://actuelmarx.u-paris10.fr/alp0014.htm

l'art et qui est immanent à l’œuvre. Pour l'œuvre d'art comme pour sa théorie la dialectique tient à
"ce que les composants de l’œuvre : le matériau, l'expression, la forme, sont chaque fois aussi
bien sujet qu'objet" à savoir respectivement: pour le matériau, le sujet sédimenté, produit des
générations antérieures, et l'objectivité présentée à l'artiste; pour l'expression, sa pénétration
comme émotion subjective et son incorporation objective par l'œuvre; pour la forme, élaboration
subjective pour que la relation au formé ne soit pas mécanique, et comme obéissance aux
nécessités de l'objet. "La force de cette extériorisation du moi privé dans la chose est l'essence
collective dans ce moi; il constitue le caractère de langage des œuvres". C'est un "Nous" qui parle
dans l'œuvre la plus individualisée. Adorno donne les exemples du "rituel choral" dont l'élément
collectif et son caractère de discours est à l'origine et se retrouve dans la dimension harmonique,
du contrepoint et de la polyphonie de la musique occidentale, et de la poésie qui est du langage
et donc directement du collectif[174].
Les forces historiques qui déterminent l'œuvre individuelle s'expérimentent déjà dans
l'impossibilité de négliger les avancées radicales artistiques qui rendent caduques les
précédentes procédures jusqu'alors non remises en question [175]. Elles interviennent au sein de
la dialectique entre les normes esthétiques ambiantes et les problèmes singuliers de l'œuvre, de
la structuration de son objet[176]. Les contenus concrets, comme éléments entrant dans l'œuvre
ne sont pas choisis et intégrés selon le seul bon vouloir de l'intention subjective de l'artiste mais
sont en rapport avec ces forces historiques qui peuvent amener à reléguer des motifs, des thèmes
ou des sujets dans l'oubli et en met en avant d'autres[177]. Ainsi en serait-il de romans sur
l'adultère dont le thème n'a plus la même force qu'au XIXème siècle. Adorno défend cependant
l'importance critique de l'individu devant la croyance que ces forces collectives les plus
conscientes soit celles de la conscience globale. Au stade actuel de la société, il considère que la
conscience globale est en conflit avec la conscience la plus avancée, qui se trouve être celle
d'individus. Cela entraîne que seul l'esprit individuel peut être critique, que le sujet ne peut être
supprimé comme instance critique qui restera immanent à tout travail collectif artistique imaginable
aujourd'hui[178]. La figure du prolétaire, comme classe - ou non-classe -, instance matérielle
critique de part son existence, est introuvable chez Adorno sinon que le prolétaire devienne le
noyau réel de l'individu lui-même qui charrie des forces collectives sédimentées par l'histoire. C'est
comme si le prolétariat comme (non)-classe située s'était dissous dans la réalité, qu'il s'était
comme potentialisé au sein d'individus dispersés sans qu'une recristallisation historique et réelle
soit apparue. Son interprétation de son expérience américaine y est pour quelque chose, en ce
qu'il a trouvé là-bas des travailleurs intégrés d'une telle manière au système capitaliste américain
qu'il ne lui semblait plus représenter la force révolutionnaire.
Cette absence de création ex-nihilo, qui distingue radicalement l'artiste de Dieu, et de
création arbitraire se repère techniquement. Adorno l'illustre par le dodécaphonisme de
Schönberg qui serait une réponse au problème soulevé par Beethoven sur l'écriture des
quatuors[179], ou par la mise en forme par Bach d'une forme fugue par rapport aux canzoni et
ricercare. Ces réponses objectives à des problèmes artistiques objectifs montre en outre en quoi
le caractère éphémère de ces formes devenus genres, en tant qu'apparus et disparus, n'entame
pas leur objectivité[180].

Le lieu de la technique est alors privilégié par Adorno pour y déchiffrer ces forces
artistiques. C'est en elles qu'elles se cristallisent. Il le montre dans son ouvrage sur Mahler, d'une
manière plus générale dans ses textes sur des œuvres musicales ou des musiciens. A partir de ce
critère technique, dont la fonction pleinement développée établit "le primat du 'faire' dans l'art"
[181], la fausseté d'intentions métaphysiques dans une œuvre pourra être repéré dans son échec

27 di 103 10/12/2010 18:42


Introduction a l'esthetique d'adorno http://actuelmarx.u-paris10.fr/alp0014.htm

technique[182], sur un mode équivalent au repérage du hiatus entre la prétention affichée d'un
discours et sa manière d'être, le comportement au sein duquel il s'énonce, de même que le
manque de qualité d'une œuvre pourra être situé objectivement et ne plus être l'aléa d'un
goût[183]. Car l'éloquence de l'œuvre d'art est équivalente à sa contrainte, à sa nécessité et que
celle-ci est rendu possible par le travail de la technique. La dialectique de l'individuation se
déroule à nouveau au sein du rapport à la technique, en particulier vis à vis d'une technique au
d'un style hérité qu'il ne s'agit pas de plaquer en faisant de l'œuvre un de ses exemplaires et
manquer ce dont il s'agit d'exprimer[184]. Que l'expression, phénomène mimétique, soit fonction
de la procédure technique[185], et que la technique entretienne avec le contenu philosophique un
rapport dialectique en ce que chacun des deux passent dans l'autre au sein de l'œuvre[186], cela
indique d'abord une rupture avec l'idéalisme esthétique en ce que le caractère spirituel et sensible
de l'œuvre d'art sont médiatisés sans qu'ils soient rabattus l'un sur l'autre, au profit du spirituel
chez Hegel notamment[187], et que l'élément qui permet de saisir concrètement cette médiation
est la technique. Dans le théâtre dialectique de Brecht par exemple qui pour objectif de
déclencher la réflexion et non de fournir un message tout prêt, la suppression des nuances
subjectives et des tons intermédiaires par une objectivité conceptuelle rigoureuse est interprété
par Adorno comme des principes de stylisation et non un message. Et le style de procès-verbal de
ces poèmes devient éloquent comme négation déterminée de l'éloquence[188].
Le matérialisme ne signifie pas que l'esprit doive être écarté mais que, contrairement à
l'idéalisme, il ne soit pas hypostasié et réifié par ce biais et que sa réalisation nécessite son
moment contraire, la choséité et l'aspect sensible[189]. L'art se spiritualise par l'élémentaire, non
par les idées ce qui serait une vision idéaliste[190]. Sa spiritualité et son contenu de vérité
n'apparaît qu'à partir d'un élément sensuel qui nécessite de son côté la forme[191], les impulsions
mimétiques ne permettant à l'œuvre d'être un tout que par le langage non discursif comme
syntaxe d'éléments qu'elle développe. Ce qui fait être artistique une œuvre d'art est certes ainsi
son caractère spirituel selon Adorno, qui n'est pas une présence immédiate, un étant, mais il ne
se constitue qu'à travers la configuration sensible, comme l'illustre le fait qu'un passage musical
où il se passe quelque chose se trouve au moment de son apparition jeter une lumière sur ce qui
l'a précédé et sur ce qui lui succède, et ce d'une manière nécessaire. Ce caractère spirituel est
non seulement fonction de ce qui le fait surgir, ses matériaux, procédures techniques et objets qui
sont hérités historiquement et socialement[192], mais, devenu principe de construction, ne
s'illumine que dans la matérialité, ce qui lui est opposé, à partir de la mimésis, des impulsions
mimétiques, en s'y intégrant, en les objectivant par la forme selon la direction qu'elles prennent,
acte qui fait participer l'œuvre d'art à la réconciliation et élève la raison à l'esprit[193]. Le contenu
spirituel se constitue par les données sensibles, sans qu'à chacune d'elle en soit associé un de
manière fixe. Il transcende la facture par la facture, la rigueur logique de sa structuration[194]. La
dialectique des fins et des moyens est ainsi reconduite dans l'art en ce que les moyens sensibles,
les effets sensibles, ont une autonomie relative par rapport au contenu. Elle est relative en ce que
la satisfaction sensible permet l'accomplissement de l'œuvre et se spiritualise, sur le modèle déjà
évoqué de la caresse maternelle et consolatrice. A l'inverse le détail peut aussi devenir sensible
grâce à l'esprit[195]. Ce caractère spirituel n'est donc pas la pure raison organisatrice mais
nécessite la part mimétique du sujet, qui dialectiquement se fait 'raison' en ce qu'elle devient
connaissance de type non-discursif grâce à sa séparation d'avec la magie, en tant qu'"affinité non
conceptuelle pour son autre"[196]. Cette dialectique entre l'élémentaire et l'esprit va constituer la
force de son contenu de vérité en relation avec son contenu social en ce que cet élémentaire

28 di 103 10/12/2010 18:42


Introduction a l'esthetique d'adorno http://actuelmarx.u-paris10.fr/alp0014.htm

charrie ce qui n'est pas déjà approuvé et imposé par la société[197]., ce que l'on peut voir dans le
surréalisme dans sa récupération d'objets mis au rebut.

La technique des œuvres, force productive, présente un aspect social. Les procédures
techniques des œuvres et ce sur quoi elles s'appliquent, les matériaux sont pré-formés
historiquement et socialement[198]. Le matériau atonal de la musique par exemple résonne de la
tonalité qu'il refuse à une époque où la tonalité n'est plus en mesure d'exprimer l'expérience du
sujet. Il n'est donc pas naturel et n'est pas "un pur donné du matériau sans qualité". La
déqualification - Entqualifizierung - même du matériau, la perte de son caractère historique et en
même temps le résultat d'un mouvement historique qui y dépose ses sédiments[199].
Socialement, la production artistique a son modèle dans la production sociale et en tire sa force
d'obligation[200], déjà d'une manière général en ce que le travail artistique se calque sur le travail
matériel dans sa transformation de l'attitude esthétique sensible face au beau naturel en travail
productif[201]. Elle participe par exemple comme toute activité humaine insérée dans la totalité
sociale au processus général de rationalisation [202]. Les procédés industriels dominants d'autre
part investissent la sphère esthétique[203] - comme les procédés sérigraphiques par exemple.
L'histoire réelle se retrouve alors dans l'histoire de l'art par la vie de ses forces productives et
donne aux œuvres leur caractère éphémère, les procédés étant remplacés par d'autres[204]. Les
médiations sociales ne sont pas cependant pas toutes décelables comme l'effet probable au sein
de l'esprit du contexte de concentration et de centralisation économiques, de la prise en compte
des existences individuelles au sein seulement des statistiques [205]. Deux exemples identifiant la
médiation sociale dans la technique seront ceux de Strauss pour lequel Adorno décèle un
manque de cohérence du déroulement des événements musicaux qu'il interprète comme
l'expression artistique de l 'anarchie du monde des marchandises et non comme sa prétention à
l'expression de la liberté[206], et de Beckett où l'abstraction réelle du monde gouvernée par le
principe d'échange passe dans l'abstraction des œuvres [207].

2.6 Les risques de l'œuvre d'art

Le traitement spécifique à l'art de la variété, de l'hétérogène, du différencié, lui donne sa


dignité en rendant justice à son autre. Cependant rien ne garantit la réussite d'un traitement qui
génère une unité nécessaire pour que cette variété s'exprime, l'œuvre purement indifférenciée au
moyen de cette unité devenant uniforme[208]. Cette uniformité peut se révéler aussi par son
manque de résonance sociale en ne développant que la figure apprêtée de l'expression d'une
pure subjectivité abstraite[209]. En effet, l’art qui dans son geste de mise en forme ne conserve
rien de ce qu’il met en forme, sa matière et son lien d’hétéronomie, devient indifférent et échoue
dans une autonomie abstraite. Son autonomie ne se gagne qu’en conservant les traces de son
hétéronomie. Cette conservation réussit quand les éléments issus de la réalité qui sont repris par
l'œuvre communiquent entre eux, ce qui suppose que la synthèse a été non-violente[210]. Ainsi
l'échec de l'idéalisme a été de n'avoir pas su s'ouvrir au réel, et ce en se refermant en
système[211] : l' "esthétique dialectique en progrès devient nécessairement et également critique
de l'esthétique hégélienne" qui ne laisse pas place à l'expérience du non-identique, fuyant et
fragile qui doit être réduit pour être assuré, car la subjectivité est absolutisée et le réel et le
rationnel identifiés[212]. Cet échec est la suppression par l'esprit de la contradiction du détail et

29 di 103 10/12/2010 18:42


Introduction a l'esthetique d'adorno http://actuelmarx.u-paris10.fr/alp0014.htm

du tout. Elle reste apparence car il n'en résulte pas de totalité, à savoir un rapport réel entre des
parties et un tout et non un tout déterminant unilatéralement toutes ses parties sans leur laisser
d'autonomie relative[213]. L'objectivité esthétique recherchée est donc tiraillée entre le risque de
retomber en deçà de l'artistique dans le simple fait ou le décoratif, par une construction totalement
fonctionnelle pour une œuvre sans fonction -l'objectivité absolue est équivalente au fait brut ce qui
est la barbarie pour Adorno[214] -, et le risque de tomber dans l'arbitraire là où le sujet ne
construit pas avec exigence et suppose une organicité naturelle de l'œuvre, une mise en forme
magique de ses éléments sans l'intervention consciente et réfléchie du sujet. Ces risques
témoignent de la participation de l'art à "la dialectique de la Raison dans laquelle le progrès et la
régression ne font qu'un" et de la dialectique du mimétique et du constructif qui comme la
dialectique logique se développe par la réalisation extrême de l'un dans l'autre et non dans un
moyen terme, ou une moyenne. Il en est ainsi de la construction qui n'est valable que comme
obéissant aux impulsions mimétiques[215], et de l'articulation qui ne devient pas un principe a
priori dans l'art interprété dialectiquement, mais un élément du processus artistique, car il ne suffit
pas de poser comme a priori la distinction pour obtenir l'unité mais réaliser l'articulation de la
variété qui lui donne une unité, variété qui donne un sens à cette articulation [216]. C'est pourquoi
les tabous pesants sur le sujet et l'expression, sont compréhensibles comme liés à la dialectique
de l'émancipation vers la maturité, l'autonomie en ce sens que ce mouvement reste infantile là où
il ne voit les œuvres expressives que comme des grimaces d'enfant [217].

L'échec guette l'harmonisation des éléments, des détails dans la totalité. Il peut advenir
comme perte au cours du processus de formation de l'œuvre de leur identité par la recherche de
l'unité de la totalité en s'appuyant sur leur propre tendance qu'elle cherchait à concilier[218]. Il
signifie alors soit l'imposition abstraite d'un principe unitaire, soit la confusion indifférenciée. La
dialectique des parties et du tout, où les parties jouent le rôle de centres de forces tendant
au-delà d'eux-mêmes est alors la cause de la crise du sens, de celle de la croyance en la
possibilité d'une totalité harmonieuse[219]. Le problème d'harmonisation entame alors l'œuvre
avant même qu'elle se fasse, comme question sur la possibilité théorique d'une telle conciliation
des parties dans un tout qui ne serait une retombée dans l'un des deux échecs mentionnés. C'est
l'interprétation adornienne de l'idéalisme de l'œuvre, où il voit sa prétention à l'identité de l'identité
et de la non-identité par son idée de la forme, cette idéalisme échoue a priori dans des conditions
non réconciliées[220]. Aucune œuvre n'est une totalité mais révèle des failles et des
insuffisances[221]. Et c'est au moment où cette cohérence significative de l'œuvre d'art vient à être
théorisée qu'elle devient incertaine[222].
L'esthétique traditionnelle est dépassée. Elle privilégiait le tout sur les parties de l'œuvre, et
était en ce sens idéaliste, puisqu'elle tendait à la négligence de l'élémentaire et à sa soumission à
l'idée de l'œuvre, donc au mensonge sur son identité, comme identité imposée. C'est le fait d'une
esthétique que l'on pourrait dire critique, par analogie à la confrontation d'Horkheimer entre
théorie traditionnelle et théorie critique, qui s'intéresse aux parties dont rien ne garantit qu'elles
s'assemblent d'elles-mêmes en un tout harmonieux car c'est l'organisation de ses éléments, sans
a priori, que réalise l’œuvre[223].
Ce problème de l'harmonisation nomme alors aussi celui de l'apparence. La dialectique de l'art
moderne se loge dans la contradiction motrice entre le fait d'être apparence en tant qu'œuvre
d'art, et donc tout, et de vouloir s'en débarrasser pour ne plus être mensongère[224]. Cela
explique la volonté de se débarrasser du charme de l'œuvre qui lui venait de sa phase magique,
et qui s'était sécularisé en se débarrassant de sa prétention à être réel. Adorno prend l'exemple

30 di 103 10/12/2010 18:42


Introduction a l'esthetique d'adorno http://actuelmarx.u-paris10.fr/alp0014.htm

symptomatique qu'est la pseudomorphose à la science - dans les arts plastiques, l'assemblage


sur le modèle de la machine, et en musique des considérations mathématiques sur l'organisation
des sons. Elle découle d'une réaction contre l'apparence esthétique, l'apparence d'une totalité
bien formée et harmonieuse, comme un organisme, analogon du monde apprêté, dont la façade
est présentée comme harmonieuse alors que le malheur y règne[225]. Cependant ce charme
contribue à désenchanter par sa critique le monde enchanté par le caractère de marchandise - le
monde dit 'désenchanté' par Weber à cause du processus de rationalisation - qui obscurcit les
choses en les identifiant. Cette critique ce loge dans le processus dialectique où l'art qui est
apparence devient par sa reconnaissance de sa propre apparence, vérité, et devient critique de la
ratio absolue par l'existence du charme[226]. Cette révolte contre la belle forme dans un monde
divisé donne sa tonalité à l'expression artistique de cette division, qu'Adorno nomme le dissonant,
l'élevant depuis la musique au niveau d'une catégorie de l'esthétique, comme s'opposant à
l'harmonie soutenue par la société dont les intérêts directeurs n'ont pas intérêt à ce que l'art soit
envahi par la souffrance. C'est par cette expression que l'expérience réelle imprègne l'œuvre d'art
[227].

Le lien qu'entretiennent les œuvres avec le lieu historico-social les lie à l'éphémère et ne
garantie pas que dans des conditions sociales modifiées, leur critique des œuvres d'art ne soient
pas neutralisée. C'est le prix de leur autonomie, comme on le voit dans l'art abstrait absorbé
comme décoration d'entreprise[228]. D'autre part leur effet social extérieur, perceptible, sera moins
dû à leur grande qualité déchaînant les spontanéités qu'à la tendance sociale globale qu'elles
rencontrent.[229] Adorno donne l'exemple des pièces de Beaumarchais qui a eu une résonance
sociale perceptible car il portait une conscience globale qui ne cherchait qu'à s'exprimer, et de
Beckett qui a l'effet réel de générer de l'angoisse face à au caractère abstrait qu'est devenu la vie
[230].
Le changement d'éclairage qu'apporte l'art et qui répond à un besoin objectif d'une modification
de la conscience pouvant se changer en modification de la réalité[231], aura plus généralement
un effet par l'empreinte qu'elle laissera dans la mémoire. Ce caractère de mémoire et de trace se
retrouve dans la dialectique du caractère fétichiste de la construction, de la mise en forme dans
l'art, alors que c'est au moment où " la forme paraît émancipée de tout contenu préétabli que les
formes prennent d'elles-mêmes leur expression et leur contenu propres". Cela s'explique en ce
que les formes sont des contenus sédimentés, contenus qui avaient été conservés dans les
formes comme potentiel d'expression et peuvent ainsi réapparaître après oubli[232]. Le primat de
l'objet dans l'art est ainsi valable aussi à un discours qui insiste sur l'aspect primordial de la forme,
en ce qu'elle est un contenu sédimenté, jusqu'au ornements, anciens symboles cultuels[233]. La
dialectique de la forme et du contenu qui s'oppose à leur dichotomie figée présente sous cette
formule matérialiste leur médiation. En plus du cas des ornements, Adorno l'illustre par les formes
musicales (sonates, rondo, etc.) qui étaient autrefois liées à la danse, et donc à une pratique
sociale au sens déterminé. C'est l'expression de ce contenu qui nécessite de s'objectiver dans
une forme, de la même manière que le processus d'intégration de l'œuvre d'art. Dans cette
dialectique, l'élément de contenu est déterminant, ce qui constitue l'aspect matérialiste de
l'esthétique du contenu, en ce que c'est la réalité de l'expérience comme contenu qui régule sa
mise en forme par l'artiste [234].

2.7 L'esthétique

31 di 103 10/12/2010 18:42


Introduction a l'esthetique d'adorno http://actuelmarx.u-paris10.fr/alp0014.htm

Dans son rapport à l'art, la théorie esthétique hérite des catégories esthétiques formelles -
le développement en musique par exemple. En tant que théorie matérialiste, elle tentera de
déchiffrer leur contenu matériel, de saisir leur contenu de vérité historique et social[235]. Ainsi en
est-il des catégories centrales du laid et du beau, qu'ils ne faut pas opposer en tant que formelles
à une nature matérielle mais les comprendre comme résultant d'un processus matériel, comme le
beau est le résultat d'une émancipation du sujet de sa peur devant la nature indifférenciée, le
mana, les forces naturelles inquiétantes et non maîtrisées qui généraient la crainte dont les
caractères devinrent ceux du laid comme aujourd'hui ce qui est violent, ou expression de la
souffrance[236]. D'autre part, la laideur est une catégorie que la classe dominante appose au
prolétariat révolutionnaire - qui cherche à la renverser à cause de la servitude persistante qu'elle
subit. L'intégration de tels éléments dans l'art devient alors critique et matérialiste, participant à
l'impression de cette honte dans la mémoire collective[237]. Adorno complète ce déchiffrement en
avançant l'idée qu'une "théorie formelle de l'esthétique, à la fois globale et matérielle" devrait être
envisagée en traitant "de la continuité, du contraste, de la liaison, du développement et du
'nœud', et surtout de savoir si, aujourd'hui, tout doit être aussi près du centre ou de densité
différente"[238]. L'écriture même de la Théorie esthétique, bien qu'Adorno se défende de faire
d'une théorie une œuvre d'art, est-elle confrontée à cette question ? Cela supposerait que l'on voit
son écriture comme tournant autour d'un centre innommé, chaque partie décrivant l'empreinte de
ce centre sur les différents problèmes de l'esthétique et de l'art. Cette hypothèse est plausible à
condition de voir ce centre comme le réel que la pensée tente d'accompagner, ce qui s'accorde
avec sa théorisation de la Dialectique négative d'une marque dans la sujet, dans la pensée, de ce
qui n'est pas la pensée et que la pensée cherche à exprimer.

Outre que l'esthétique ne peut se mouvoir qu'au sein de concepts, de catégories


esthétiques, il doit affronter son objet, l'art. Or celui-ci, en cela comme la nature, ne peut être fixé
dans un corps de concepts, non seulement parce que c'est un objet devant le sujet de
connaissance et ne s'y réduisant pas, mais parce qu'il cherche lui même à exprimer
non-discursivement l'identité du réel. Dans l'expérience esthétique du beau naturel ou du beau
artistique, l'objet prime comme en témoigne son double caractère contraignant et
interrogateur[239]. Cette interrogation, sorte d'énigme rejoint son caractère indéfinissable qui le
définit d'une certaine manière. Ce paradoxe de l'objet de l'esthétique commande celui de
l'esthétique chargée d'interpréter ce que l'art "ne peut dire alors que seul l'art est capable de le
dire par le fait qu'il ne le dit pas"[240]. Le contenu n'est plus la raison comme dans l'idéalisme, où
l'objet est déjà un concept qui doit revenir à la conscience de soi par le sujet; il nie donc l'idée
absolue, la toute-puissance de la raison, et nécessite une interprétation et non sa substitution par
la clarté du sens[241]. C'est ainsi qu'Adorno se soumet au "primat des textes sur leur
interprétation" comme la conséquence de l'autonomie que l'objectivation d'un texte permet[242],
texte littéraire ou partition musicale.
L'esthétique se déroule alors comme réflexion de l'expérience artistique, réflexion des
phénomènes esthétiques avec comme conséquence du primat de son objet, le "primat de la
sphère de production dans les œuvres d'art" qui s'impose en tant que primat de "leur essence en
tant que produits du travail social face à la contingence de leur élaboration subjective". Cependant
cette "esthétique non-idéaliste traite d' 'idées' " car elle traite des catégories traditionnelles qui
sont comme des éléments du processus de production, dans la mesure où l'artiste est confronté
au stade historique de leur élaboration, en les réfléchissant à l'aune de l'art qui les nie, libérant
ainsi leur dialectique historique[243]. Une sorte de 'relais' - ou de ballet - dialectique s'effectue
entre l'artiste et le philosophe, la production artistique remettant en cause les catégories

32 di 103 10/12/2010 18:42


Introduction a l'esthetique d'adorno http://actuelmarx.u-paris10.fr/alp0014.htm

façonnées par la production philosophique au sein de laquelle cette remise en cause est replacée
sur un plan discursif, donnant lieu à une nouvelle figure des catégories esthétiques.
Ce primat de l'objet se traduit dans la connaissance comme "l'accomplissement spontané des
processus objectifs qui, grâce à ses tensions, se déroulent à l'intérieur" de la chose
esthétique[244] et ce déroulement qui est celui de la logicité de l'œuvre n'est perçue que par prise
de conscience du processus qui se concrétise dans le problème que pose l'œuvre. "La qualité
objective est elle-même médiatisée par ce procès" [245]. Cette connaissance esthétique est une
expérience esthétique qui devient "vivante depuis l'objet, dans l'instant où les œuvres d'art, sous
son regard, deviennent elles-mêmes vivantes", en libérant son "caractère processuel immanent",
"résolution des antagonismes que toute œuvre d'art renferme nécessairement"[246]. La
constellation formelle développée alors par la pensée pour traduire sur un plan discursif la
connaissance expérimentale" n'est pas indifférente envers l'objet de la pensée"[247]. Ce qui était
vrai pour l'art se transpose à sa connaissance par une esthétique dialectique, à savoir que c'est
lorsque la forme est issue du formé sans violence qu'elle devient substantielle et non quand elle
est appliquée de l'extérieur[248], quand des schémas philosophiques sont appliqués de l'extérieur
à la chose[249]. Ce processus de connaissance des œuvres d'art nécessite le plus intense
investissement du contemplateur dans l'œuvre pour atteindre son objectivité, à condition que cet
investissement disparaisse dans l'œuvre[250]. Sous réserve d'une approche semblable possible
avec les textes philosophiques - une différence évidente sont les produits de l'esprit où le
spectateur assiste à une performance, comme la musique, le théâtre, la danse, et ceux où le
spectateur lui-même réalise cette 'performance' comme la littérature, la peinture, etc. - sous cette
réserve donc, cette question de l'investissement peut être précisée avec le texte Skoteinos des
Trois études sur Hegel où il est conseillé au lecteur de Hegel de se laisser porter par le courant du
texte pour ne pas, par la volonté de comprendre exactement et d'être totalement fidèle, tromper
cette fidélité, et d'appliquer un tempo lent qui s'adapte à la difficulté des passage[251].
L'expérience esthétique de l'œuvre et de ses problèmes artistiques liés à sa qualité entraîne
que la société fonctionnelle ne peut pas sans erreur assigner d' 'en-haut', de l'extérieur une
fonction à l'art en laissant de côté ces problèmes [252].

La souffrance à laquelle ne peut se substituer son concept, le réel que ne peut remplacer
le concept et qui loge sa marque dans les systèmes philosophiques clos prétendant, en disant la
totalité, l'être, laisse sa marque d'origine somatique dans la fausseté de la pure immanence de la
pensée, dans ses constellations conceptuelles dont le sens est lesté d'affectivité. C'est dans les
failles des différents discours censés dire ce qui est qu'Adorno travaille. L'instance matérielle-
réelle doit être pensée par l'introduction par Adorno du non-identique comme ce qui échappe en
son sein même, à la domination actuelle du principe d'identité, comme ce qui s'en écarte au sein
des failles, des écarts, là où l'opprimé réussit tant que faire se peut à articuler sa faible voix, où
quelque chose de différent veut être. Le beau naturel est alors une de ces premières "traces du
non-identique", avec son caractère fugace et indéchiffrable totalement[253]. Pour l'œuvre d'art
ensuite, ce qu'Adorno nomme "unité matérielle" dont l'œuvre donne l'illusion, ce serait le fait que
ses composantes s'organisent selon une unité sans que celle-ci soit introduite subrepticement de
l'extérieur comme par des "lieux communs". Or cette "variété éparse" est celle de forces qui ne se
laissent pas sans aucune violence intégrer dans une unité sans faille en ce que provenant de la
société dont la structure clive les hommes et la nature[254]. Dans le rapport des œuvres entre
elles même qui n'est pas celui d'un continuum qui permettrait de gommer la spécificité et
d'affirmer que rien de nouveau ne se fait, peut se localiser le lieu de ruptures qu'ils s'agit de

33 di 103 10/12/2010 18:42


Introduction a l'esthetique d'adorno http://actuelmarx.u-paris10.fr/alp0014.htm

déchiffrer comme l'expression de clivages réels[255]. Enfin dans le rapport même du spectateur à
l'œuvre, où son apparition comme un événement dont il est malaisé de substituer à une formule
discursive intentionnelle, un non-intentionnel se marque par l'impression d'une signification
cachée de quelque chose qui parle sans que cela soit substituable à une clarté de sens[256].

Adorno semble ainsi mettre sur le même plan la dialectique du sujet et de l'objet comme
traduction épistémologique, 'spiritualisée' de la dialectique de la pensée et du corps, avec son lien
pratique comme dialectique entre la réflexion et l'action, la théorie et la pratique, et la dialectique
sociale, la lutte des classes dominantes et dominées. Comme il a été vu, la référence à la
dialectique de l'individuel et de l'universel, tentait de faire le lien. Dans le cadre de l'esthétique, le
déchiffrement matériel des catégories esthétiques qui a été vu sous-entendait l'évolution
historique de leur signification en fonction de la situation, reprise de cette dialectique
individuel/universel comprise comme le rapport entre le noyau réel temporel qui n'est pas posé et
l'universel du concept, figé au moment ou il est posé. La dialectique limite toute affirmation comme
partielle, ne respecte aucune idée isolée[257] en s'appuyant sur l'identité changeante de l'histoire,
des situations concrètes et de leur insertion sociale, qui explique le mouvement dialectique des
concepts. L'expérience d'un hiatus entre la nouvelle situation. et le sens du concept issu de la
situation précédente permet d'effectuer en pensée leur dialectisation. Les catégories formelles
dynamiques comme la tension ou l'équilibre sont des paradigmes de la dialectique en tant que
n'ayant de valeur que par rapport à ce qu'elles mettent en forme, ayant leur mouvement propre
car elles "se modifient en fonction du formé, [W] et totalement par la négation : elles agissent
indirectement du fait qu'on les évite et les abroge [W] le fondement de la dissonance fut
l'harmonie, celui des tensions fut l'équilibre". Le concept de dialectique dans l'art peut donc bien
se formuler aussi comme dialectique de la mise en forme qui est une modification des catégories
formelles issues du matériau, par confrontation avec la nouvelle situation du matériau[258]. Outre
ces catégories, le cas du laid, de l'ornementation, des 'traits barbares', du sublime, de l'exigence
de distinction vont illustrer cette dialectisation opérée par Adorno dans les catégories esthétiques:
- Le laid tout d'abord connaît une dialectique comme évolution de sa fonction et de son contenu
dans l'histoire de l'art, de canon d'interdits généraux à celui spécifique de ne pas contrarier la
justesse immanente de l'œuvre singulière, de son intégration harmonieuse à l'impossibilité de
cette intégration au XIXème siècle alors que l'art avait gagné en autonomie d'expression et que
les antagonismes sociaux issus de la révolution industrielle généraient des violences que
l'artiste n'arrivaient plus à assimiler[259].
- L'ornementation ensuite peut jouer un rôle de décoration théâtrale de quelque chose, et donc
de maquillage mais comme décoration absolue dans les hautes œuvres baroques comme
chez Bach, elle prend le rôle du pur malléable, du pur plastique, spectacle des Dieux[260].
- Les traits barbares peuvent d'un part représenter expressivement à un moment donné une
émancipation - la couleur dans le fauvisme -, comme rejet nécessaire de la culture mais, en
tant qu'acte de violence simplificateur, il signifie aussi par son geste une perte de
différentiation - toutes les nuances colorées précédentes - qu'il faut recouvrer ensuite sous
peine de barbarie. [261].
- Le sublime peut passer de la croyance en la grandeur de l'homme comme dominateur de la
nature à la conscience de son inanité, de sa contingence qu'il cherche à sauver par
l'absolutisation ridicule de l'esprit, passage de la grandeur au ridicule[262].
- La distinction enfin supposée garante de la clarté et de l'articulation est dépassée par la
logique qui veut qu'une œuvre cherchant à exprimer l'expérience du flou niera cette logique du
distinct mais ce d'une manière élaborée et claire[263].

34 di 103 10/12/2010 18:42


Introduction a l'esthetique d'adorno http://actuelmarx.u-paris10.fr/alp0014.htm

35 di 103 10/12/2010 18:42


Introduction a l'esthetique d'adorno http://actuelmarx.u-paris10.fr/alp0014.htm

3 LES CATÉGORIES DE LA CONNAISSANCE DU MONDE

3.1 Le double caractère de l'art et son origine dans la division du travail

3.1.1 Le double caractère de l'œuvre d'art

Le caractère double de l'œuvre d'art est celui de son être-pour-soi et de son insertion au
sein de relations avec la société[264]. L'art est un élément différant de la réalité empirique et en
faisant partie à la fois; il en diffère comme du contexte d'efficience social, de son effet social, soit
par son autonomie qui se localise dans la loi spécifique de sa forme, qui permet de distinguer un
reportage et Mme Bovary de Flaubert. Les phénomènes esthétiques sont esthétiques et faits
sociaux[265] et l'aspect social, son reste de finalité hétéronome, est le lieu de son essence
mimétique[266]
Le double caractère de l'art comme produit du travail social, donc fait social, et sphère
autonome rejoint celui marxien de la marchandise comme valeur d'usage et d'échange par la
médiation du couple autonomie/hétéronomie en ce que la valeur d'usage est la part qualitative de
l'objet, qui peut être dite autonome en ce sens que c'est ce qu'il a en propre et qu'il n'emprunte
pas aux relations au sein desquelles il peut se trouver, en particulier dans le rapport d'échange
qui lui donne une valeur d'échange, valeur pouvant être dite hétéronome.

3.1.2 Son origine dans la division du travail

La référence a la division du travail intellectuel et manuel pour Adorno est utilisée pour
insister sur le caractère essentiel de l'autonomie de l'œuvre d'art comme condition de "réalisation
de son universalité humaine"[267]. En effet c'est la division du travail manuel et intellectuel qui a
isolé l'esprit dans une sphère autonome - relativement -, esprit essentiel à l'œuvre d'art qui montre
par sa constitution sociale qu'elle n'est pas totalement autonome en son essence, que quelque
chose de social s'oppose à l'art au sein de l'art [268]. C'est d'ailleurs pourquoi cette autonomie,
d'abord gagnée sur ses anciennes fonctions sociales comme les fonctions cultuelles (ex :arts
premiers) et de divertissement (ex : musique du Moyen Age), n'est pas totale. Les éléments de
l'œuvre sont empruntés au monde, et le passage d'une époque à une autre, ne garantit pas qu'ils
continueront à être expressifs dans la nouvelle. Bien que l'esprit de l'œuvre ne soit pas sa
thématique, il n'est pas exclu qu'il sombre avec elle.
Le division du travail ayant opéré l'autonomisation de la sphère de l'esprit à laquelle
appartient l'art, il va être en mesure de refléter "les contraintes sociales dans lesquelles il est pris",
et en particulier cette même division du travail. "[P]ermettant ainsi d'apercevoir l'horizon de la
réconciliation, il est spiritualisation; mais celle-ci suppose la division du travail manuel et
intellectuel[269]. L'artiste coupé de la réalité comme conséquence de la division du travail ou
comme propre initiative de retrait supplémentaire ne signifie pas qu'il perdrait la conscience de ce
monde, car en tant que réagissant au monde et à cette coupure, elle emmagasine l'expérience de
sa réalité et en est une forme de conscience[270]. La boucle est donc bouclée : la totalité sociale a
généré une coupure sur son propre corps social - la division du travail manuel et intellectuel - et
c'est une des parties en souffrance de ce corps - la sphère autonome de l'esprit avec l'art - qui
prend conscience de cette douleur, spiritualisation qui permet, en 'voyant' la blessure, d'entrevoir

36 di 103 10/12/2010 18:42


Introduction a l'esthetique d'adorno http://actuelmarx.u-paris10.fr/alp0014.htm

la possibilité de sa guérison. Cela explique la phrase "Si l'art peut encore réaliser son universalité
humaine, c'est uniquement à travers une division rigoureuse du travail; tout le reste est fausse
conscience"[271] qui signifie que c'est par l'autonomie acquise par cette division qu'une
conscience de la situation générée par cette division sera prise, conscience vraie de la totalité
sociale, et en tant que telle, universelle.
Cette autonomie est cependant relative, de par son origine sociale et de part l'ensemble
des éléments entrant dans la réalisation de l'œuvre où s'est sédimentée toute l'histoire et la
société. En ce sens la représentation générée par la division bourgeoise du travail, de la mise à
l'écart de la sphère artistique par rapport à la réalité, celle de la croyance en la création ex nihilo
de l'œuvre alors que tout dans l'œuvre a des racines dans la réalité[272] est idéologique. Cette
division veut faire croire qu'elle s'est effectuée comme celle effectuée dans l'extension lorsque l'on
rompt le pain, où chaque morceau ne garde que la trace de la coupure, mais dans le cas de la
division du travail manuel et intellectuel, comme le travail intellectuel est une forme de pratique,
une gestuelle désincarnée là où le travail manuel nécessite des éléments d'intellection, une
dialectique s'instaure entre les deux qui n'autorise pas leur dichotomie à la base de l'idée de
création ex nihilo. De la même manière, cette division du travail a été intériorisée au cours du
temps dans le sujet comme division entre le sentiment et la raison, alors que le sentiment seul
sans la pensée est aveugle devant la vérité et que la pensée est vide sans le sentiment, ce qui est
proche de la formulation de Kant concernant le concept vide sans intuition et l'intuition aveugle
sans concept [273]. Ces divisions ne sont cependant pas révocables par la pensée ou par l'art qui
en sont des produits. C'est leur prise de conscience qu'ils permettent.
Cette division non remise en cause car à l'origine de l'autonomie est donc aussi à l'origine
de l'incompréhension de l'art actuel. En prenant l'exemple de l'incompréhension d'un
non-spécialiste face aux dernières avancée de la science physique, qui s'est constituée elle aussi
en sphère autonome, Adorno justifie que la sphère autonome de l'art qui a eu son propre
déploiement et sa propre complexification ne soit pas immédiatement accessible[274]. Et la
distinction faite entre la science physique et l'art est due à l'imputation de l'art à la sphère du
sentiment et de la science physique à la sphère de la raison.
La dernière détermination que la division du travail marque dans la sphère artistique se
situe au niveau du processus de production artistique où l'artiste ne créant pas ex nihilo, mais à
partir d'éléments marqués par l'histoire et la société, la conjonction de ces différents éléments est
une forme de division du travail[275], en ce que la force intervenant dans ce processus de
production ne se réduit pas à celle du sujet seul, 'nu' pourrait-on dire, mais aussi de sa technique
qui renvoie à une élaboration sociale, à son expérience dont les schèmes d'appréhension sont
aussi sociaux, etc.

3.2 Processus de production

Le processus de production qui doit primer sur la réception selon Adorno doit être en
premier lieu mis en rapport avec la production sociale répondant à la dialectique de la raison
développée par Adorno et Horkheimer. En second lieu, il faut y relativiser le rôle de la personne
privée et ce au profit de l'œuvre même, de sa loi formelle, et des éléments historiquement situés
qu'elle organise.

3.2.1 Rapport à la production sociale : rationalité et artisanat

Pour le rapport au processus de production sociale, le mouvement général de

37 di 103 10/12/2010 18:42


Introduction a l'esthetique d'adorno http://actuelmarx.u-paris10.fr/alp0014.htm

rationalisation, anti-mythologique, de la raison qui emporte ce dernier dans le développement de


la technique, est valable dans la sphère artistique, vis à vis des procédés de production
artistiques[276]. Cependant elle garde un reste d'artisanat qui lui permet de résister à l'intégration
totale aux procédés quantifiés du monde capitaliste réifié, opposés aux fins qualitatives de l'art. La
technique artistique ne se réduit néanmoins pas à l'artisanat en ce qu'il instaure un libre rapport
avec les moyens dont l'art a besoin [277].

3.2.2 Rapport intérieur à la société, par la forme

L'enjeu de ce rapport est la question de l'idéologie de l'œuvre d'art : conscience fausse ou


déploiement de la vérité. Pour cela, l'essentiel est de comprendre que le rapport à la société est à
chercher dans la forme de l'œuvre, et qu'en cela il est indirect, médiat. Comment la réalité
imprègne l'œuvre sans que cette imprégnation soit un reflet et ne fasse que reproduire la réalité
d'une manière non critique, soit directement idéologique ou récupérable par l'idéologie, entendue
par là comme illusion consistant à faire de l'œuvre d'art une apologie de la réalité empirique, du
monde tel qu'il est. Le lien entre l'oeuvre et la réalité est alors localisé au niveau de la "dialectique
de la nature et de sa domination" qui a cours dans l'art comme dans la réalité sociale mais d'une
manière qualitativement différente en ce que l'œuvre d'art est un modèle de tentative pour ne plus
imposer le silence à l'autre - comme opposé au même, au principe d'identité du sujet qui rend
l'autre identique à lui-même, ne plus imposer le silence à la nature comme nature contemplée et
non objet d'action et de manipulation à des fins subjectives. Il y a une telle dialectique en ce que
après que la nature ait été ce qui a effrayé l'homme, l'homme s'est mis en position de dominateur
de la nature (dont la nature humaine), et que l'œuvre d'art, elle, essaye par des moyens
rationnels forgés par le mouvement dominateur, de sortir de la domination, paradoxe constitutif de
l'art. L'expérience à l'origine de l'œuvre d'art est celle du monde, et se déployant sous forme d'un
réflexe, avec le sentiment d'effroi, imprègne l'œuvre. "Les antagonismes non résolus de la réalité
se reproduisent dans les œuvres d'art comme problèmes immanents de leur forme". Cela définit
la rapport interne de l'art la société. Par l'écart avec la réalité et ses faits, forme esthétique de
distance critique, elles atteignent le réel [278]. L'essence contradictoire de l'art s'expose donc en
ce qu'il s'oppose à la société, tout en étant une activité sociale et intégrant une dimension sociale
dans sa mise en forme, mais la déduction de la société à l'art n'est pas possible sans médiation,
comme le fait la théorie du reflet qui court-circuite le moment proprement esthétique de
l'œuvre[279]. Une des expressions du lien entre la société et le sujet s'éprouve comme
l'approfondissement de l'autonomie esthétique parallèlement à l'augmentation de la pression
sociale sur l'individu. Le jeu de forces de l'œuvre d'art converge ainsi avec la réalité extérieure. La
dissonance est un élément concret d'effet de la société sur l'art, comme signe de l'art moderne,
l'"aliénation sociale" de l'œuvre d'art[280]. Dans la société marchande totalement développée en
ce que son principe d'échange devient universel, imprégnant toutes les activités et toutes les
sphères, son imagerie doit être intégrée par l'art à son autonomie, sinon elle risque d'être
impuissante. Pour surmonter le marché, et acquérir une force critique, tel Baudelaire qui porte les
stigmates du monde bourgeois du XIXème dans sa poésie, l'art par mimésis doit reprendre la
figure du monde moderne pour mieux en montrer la grimace[281].
Une articulation entre la structure des œuvres et la structure sociale est offerte à partir de la
théorie psychanalytique des œuvres d'art en ce qu'elle a permis d'identifier une part
non-artistique, sociale, au sein de l'art, à partir de l'inconscient de l'artiste, et ce bien que cette
théorie soit réductrice - réduisant l'œuvre à une projection de l'artiste - en oubliant l'importance
des matériaux, de la langue dans la constitution de l'œuvre. Elle a ainsi permis de faire barrage à
l'idéalisme de l'esprit absolu tout en reconduisant un idéalisme par le fait qu'elle manque

38 di 103 10/12/2010 18:42


Introduction a l'esthetique d'adorno http://actuelmarx.u-paris10.fr/alp0014.htm

l'objectivité de l'œuvre par sa réduction à une projection [282].

3.2.3 Relativisation du rôle de la personne privée

Dans le processus de production artistique, la langue - ou la syntaxe -, le matériau et les


produits partiels et passés importent autant que l'artiste dont les impulsions sont des matériaux
comme les autres, et sont médiatisées par la loi formelle de l'œuvre[283]. "Le choix du matériau,
son emploi et sa limitation constituent un aspect essentiel de la production" [284]. Ainsi, bien que
l'art soit un produit du travail humain et non une chose parmi les choses[285], le "processus de
production est indifférent selon son aspect privé" puisque c'est son objet à qui l'artiste prête sa
capacité d'expression, et la tâche à accomplir est dictée par les exigences de l'objet. L'artiste est
"un outil de passage à la potentialité de l'actualité", belle formule inversant celle de type
aristotélicien du passage de la potentialité à l'actualité comme l'illustre le bloc de marbre qui
contient potentiellement la statue, statue qui ne sera actuellement que par l'action du sculpteur.
Cette inversion à pour but d'insister sur le fait que ce qui importe, c'est l'élément utopique de l'art,
le fait que les éléments réels, actuels, rentrent dans l'œuvre dans une nouvelle configuration qui,
bien que gardant la trace des antagonismes présents, ouvre aussi, en particulier dans son geste,
sur le potentiel d'une nouvelle organisation du réel. En ce sens ne pourrait-on pas dire qu'il en est
de même pour le philosophe, par le moyen conceptuel, qui par la dialectique rend de nouveau
fluide les phénomènes figés afin de libérer leur potentialités ?[286]. Cette manière différente de
faire, non dominatrice est prise au sérieux par les œuvres modernes qui y répondent entre autres
choses par l'intégration dans leur processus de production d'éléments non maîtrisés [287], dont
un exemple pourrait être le hasard comme lorsque le peintre Bacon commence un tableau par
une tâche involontaire.

3.3 La société capitaliste échangiste et ses conséquences dans le domaine de l'art

3.3.1 La constellation échange-idéologie-marchandise-réification-aliénation-fétichisme

La société marchande est le lieu où s'opère la combinaison conceptuelle des notions


d'échange, d'idéologie, de marchandise, de réification, d'aliénation, et de fétichisme. Elle est
présentée succinctement mais de manière éclairante dans le paragraphe Objectivité et réification
de la Dialectique négative[288] et permet d'aborder leur utilisation dans la Théorie esthétique.
L'échange présente le double caractère d'être une objectivité réelle, déterminant les pratiques de
plus en plus universellement, et de contredire sa prétention a priori de répondre au principe
d'équivalence, d'abord en ce que des travaux différents et leur produits différents sont mis sur le
même plan, et que dans le cas du salaire, la survaleur générée par la force de travail du salarié
est appropriée subrepticement par le détenteur des moyens de production. C'est ce double
caractère qui génère nécessairement la fausse conscience[289][290], autre nom de l'idéologie
pour Adorno, apparence socialement nécessaire dont la conscience dominante ne pourra se
libérer sans conversion sociale[291]. Cet échange de marchandises qui s'universalise, universalise
par là même la forme d'objectivité qu'est la marchandise. La réification (ou chosification,
Verdinglinchung et Versachlichung en allemand) est alors la "forme subjective de réflexion" de la
"suprématie de la marchandise", une "figure de la conscience", une "forme de réflexion de la
fausse objectivité", "la façon dont [les] conditions [de l'impuissance des hommes] leur

39 di 103 10/12/2010 18:42


Introduction a l'esthetique d'adorno http://actuelmarx.u-paris10.fr/alp0014.htm

apparaisse". Ces conditions réifiées qui n'apparaissent pas telles qu'elles sont réellement, à savoir
comme des conditions historico-sociales, l'individu en fait alors l'expérience comme celle d'une
chose qui lui semble étrangère. Cette aliénation (Entfremdung en allemand où Fremd veut dire
étranger, là où en latin alien est l'autre), l'expérience d'une chose vue comme une étrangeté à soi,
quasi-naturelle, est donc aussi celle de l'oubli des conditions humaines de sa production. Le
fétichisme est cette apparence qui consiste à attribuer aux choses en soi, la condition sociale de
leur production. Ce fétichisme nomme concrètement le mécanisme originaire de l'idéologie, terme
qui se rapprocherait alors d' 'idologie' à la sonorité et à l' étymologie semblable (idea signifiant
aspect, et eidolos image).
Les nuances distinguant dans leur usage les quatre notions d'idéologie, d'aliénation, de
réification et de fétichisme semblent être les suivantes chez Adorno : l'aliénation insiste sur la
perte de maîtrise et de conscience de quelque chose de propre ou de produits par les hommes,
ce qui donne à cette chose l'aspect d'étrangeté. La réification elle cherche à nommer la
transformation en chose de quelque chose d'originairement humain, schématiquement et de
manière non dialectique, de quelque chose d'immédiatement vivant à quelque chose
d'apparemment mort. L'idéologie insiste elle sur la conscience des choses qui devient fausse, et le
fétichisme sur la fausse attribution à des choses de caractères qui ne leur sont pas propres en soi,
comme si elles en avaient été l'origine par elles-mêmes, ce qui conduit à les 'adorer'. L'aliénation
et l'idéologie portent plus directement un caractère protestataire, clamant tout ce que le système
capitaliste a fait perdre aux hommes et visant les intérêts des classes possédantes à ce que la
conscience des choses reste fausse [292]., là où la réification et le fétichisme ont une connotation
plus technique et descriptive, visant la connaissance d'un processus ou d'un mécanisme.
La constellation échange-idéologie-marchandise-réification-aliénation-fétichisme donne son
visage à l'art à partir de sa théorisation comme fait social, hétéronomie directe et en-soi, autonomie
relative ou hétéronomie indirecte. C'est l'autonomie gagnée par l'œuvre d'art à sa période
moderne qui lui permet de résister aux faux échanges d'équivalents de la société d'échange.
Cependant celle-ci nécessite son objectivation réalisée grâce à toute la force de ses moyens, et
passe par la réification pour se détacher efficacement de la réalité empirique. Mais l'en-soi qu'elle
pose est alors investi par toute l'idéologie du système qui cherche à réapproprier l'art, en
déformant l'usage des catégories, principalement par hypostase anhistorique. C'est ce
mouvement que la décomposition suivant chaque catégories se propose de figurer.

3.3.2 Le monde marchand et l'art : combat pour l'identité

Par rapport à cette constellation de notions, l'art, qui est aussi une pratique sociale,
critique le principe abstrait d'échange qui contredit son principe d'équivalence, et pour se faire,
l'oeuvre d'art pose une identité, non substituable. Ce qui apparaît dans l'œuvre d'art et qui peut
éblouir n'est pas une chose, un étant substituable à un autre, ni une idée générale qui nivelle en
tant qu'unité distinctive ce qu'elle subsume. En cela, elle critique et échappe au principe
d'échange dominant qui égalise et écrase les différences, en présentant la possibilité d'un monde
où les êtres et les choses recouvrent leur propre identité et non une identité d'emprunt
imposée[293]. C'est en quoi l'art cherche à amener à la parole la nature opprimée, car cette
identité est la nature propre des êtres et des choses. Un modèle de cette oppression est la
réduction de la nature extérieure à la matière par la science[294].
L'art moderne est celui qui, nécessitant toute la force du sujet [295], affronte la réalité du
monde marchand au lieu de la refouler, en fait partie et résiste à son objectivité en ne s'y
abandonnant pas. Cet abandon est le risque représenté par l'œuvre élaborée complètement, qui
en absolutisant sa rationalité en oublie sa finalité expressive, devient une sorte de machine
fonctionnelle mais sans utilité, ne se distinguant plus d'une marchandise quelconque, et

40 di 103 10/12/2010 18:42


Introduction a l'esthetique d'adorno http://actuelmarx.u-paris10.fr/alp0014.htm

n'instaurant plus d'écart avec la réalité empirique, y retombe et perd la condition de sa force
critique [296]. Ce caractère critique qui permet une distinction entre l'œuvre d'art et la
marchandise est paradoxalement porté par son caractère d'apparence. Ce pas en arrière, cet
écart de l'œuvre d'avec le monde des marchandises, se posant comme apparence, le convainc
d'apparence comme dissimulation de la violence exercée par l'attribution d'identités fonctionnelles
aux êtres et aux choses[297]. La marchandise se prétend être universellement pour les autres
alors qu'elle sert les intérêts dominants, là où l'œuvre d'art en se donnant pour soi, en présentant
la possibilité d'une identité est pour les autres, universellement. Et cet écart, comme
recomposition en image selon une certaine loi de sa forme, d'éléments de la réalité, pour ces
éléments, faisant appel à une rationalité ne s'érigeant pas en finalité, répondant alors à l'idée
d'esprit selon Adorno, donne sa dignité à l'esprit comme condition de cette critique [298]. C'est là
la répétition de la défense de la pensée, de la théorie dans le domaine de l'art.
Deux confrontations, avec Benjamin et Buren permettent d'apprécier ce concept de l'art.
En ce qui concerne Benjamin, bien qu'Adorno reconnaisse la pertinence de sa distinction entre la
valeur d'exposition de l'œuvre d'art maintenant reproductible techniquement sur différents
supports et la valeur cultuelle de l'œuvre d'art unique, qui développe une aura[299], il regrette
que cette distinction n'ait pas été dialectisée, en ce que l'idée même de l'œuvre unique, du fait
qu'elle est objectivée, détachée de l'immédiateté du sujet, implique dans son idée la capacité de
reproduction, déjà comme réception entre plusieurs personnes[300]. Cette insistance sur la
reproduction de masse semble donc relativisée par Adorno, en ce qu'elle ne remet pas en cause
la défense de l'identité propre que met en place l'œuvre. Même en niant la notion d'œuvre, l'objet
restant parle pour ce qui ne serait pas substituable mais soi-même. C'est ce que Buren
entreprend à la même époque, puisque son activité commence vers 1966. Cependant sa solution
est aux antipodes d'Adorno. Là où ce dernier veut sauver l'apparence, Buren veut la faire
disparaître définitivement. Supprimant l’œuvre d'art selon lui aliénante, car imposant aux individus
la vision de l'artiste érigé en génie, il propose un objet qui devra être vu pour ce qu'il est, qu'elle
que soit son contexte d'exposition, à savoir par exemple de la toile rayée recouverte de peinture
aux extrémités[301].
Cette identité à laquelle prétend l'art est une prétention qui se joue de manière interne, en
ce que l'art, comme réaction face à la société capitaliste de profit, intègre ses catégories et son
comportement. La marchandisation qui exploite le monde en vue du profit affecte la sphère
esthétique et en tout premier lieu sous le nom d'industrie culturelle[302]. Le besoin social de
consolation y est exploité, donnant lieu à une production de masse, orientée par le profit, pour
une culture de masse. L'industrie culturelle opère pour ce faire une double manipulation, des
éléments de la réalité, et du moi des masses. Par le calcul des réactions du public, elle lui fait
croire que ses produits sont là pour lui, là où c'est pour le plus grand profit de quelques-uns. Ce
calcul se base sur la faiblesse du moi des masses, produite par la société, faiblesse qu'elle
contribue à reproduire, et que la fatigue physique et ou psychologique de fin de journée de travail
permet de comprendre. Cependant, ce divertissement, une fois devenu marchandise, est vulgaire
en tant qu'abaissant les hommes en réduisant irrespectueusement sa distance avec eux - comme
une bonne tape sur l'épaule, ou un clin d'œil complice - et en tant que se pliant au bon vouloir
des hommes dégradés. Le divertissement est alors socialement illégitime en tant que masque de
l'oppression et de la répression omniprésentes. Et par la reproduction 'fidèle' de la réalité dans
ses produits, un miroir réconfortant sur l'existence d'un monde partagé, aucun effort de réflexion
n'est plus nécessaire. En second lieu, c'est l'expérience esthétique de la nature, prélude à celle
de l'art, qui est exploitée commercialement[303]. Le beau naturel porte ainsi l'empreinte de la
marchandise avec le tourisme organisé, la publicité de l'industrie touristique pour les sites et pour
les enclaves qu'il n'a pas encore défigurées. L'extension totale du principe d'échange entraîne le

41 di 103 10/12/2010 18:42


Introduction a l'esthetique d'adorno http://actuelmarx.u-paris10.fr/alp0014.htm

concept de beau naturel a n'en être plus qu'une "fonction contrastante" qui l'intègre et l'enchaîne
à lui, à "l'essence réifiée" que la forme d'objectivité de la marchandise du monde bourgeois
développe bien au-delà des conventions réifiées de la société féodale qu'il avait rejeté. Enfin, en
troisième lieu, l'art comme corrélat urbain de l'exploitation touristique des paysages culturels, voit
la dévastation esthétique venir s'infliger aux villes, et ce car venant de la fausse rationalité de
l'industrie gérée par le profit[304]. Si l'art se révèle séducteur, cette part séductrice, à laquelle il ne
s'y réduit pas, est récupéré, exploité commercialement. Cela finit par la pervertir d'où leur absence
des oeuvres qui en sont affectées[305]. L'industrie culturelle exploite les besoins de bonheur là où
l'art exigent est obligé de casser cette promesse de bonheur, s'écarter des substitutions de
satisfaction[306]. L'artiste même, par l'identification du sujet esthétique et de la personne
empirique est récupéré à fin de profit, l'immédiateté de la personne étant utilisée pour
tromper[307]. Outre l'industrie culturelle, la mode récupère aussi ce qu'elle peut dans l'art sérieux;
cependant ce qui la distingue et la rapproche de l'art est son caractère éphémère[308]. Et l'art
lui-même n'est pas exempt d'un geste exploiteur car comme objectivation, il participe à
"l'exploitation [des] élans mimétiques" du sujet[309].

42 di 103 10/12/2010 18:42


Introduction a l'esthetique d'adorno http://actuelmarx.u-paris10.fr/alp0014.htm

3.4 Idéologie

La question de l'idéologie dans la Théorie esthétique ressort plus d'une critique de


l'idéologie que d'une théorie, au sens où J.Bidet l'entend dans Que faire du Capital ?, à savoir
d'établir "le lien nécessaire existant entre structures sociales et formes de représentation"[310].
Elle relève plutôt de la critique qui, se fondant sur une théorie de l'œuvre d'art, suggère moins
quel pourrait être le processus qui mène à ces représentations, suggestion qui quand elle
apparaît tourne toujours autour des moyens de perpétuer la domination des structures sociales en
place, qu'elle ne démontre leur fausseté. Dans ce contexte, le texte de la Théorie esthétique
s'attaque à deux types d'idéologie, l'idéologie de l'art et celle des discours sur l'art, de
l'esthétique, qui inclus l'idéologie de la réception des œuvres en ce que dans ses jugements
peuvent se lire des principes esthétiques.
Concernant l'art, la double définition de l'idéologie comme "conscience socialement
fausse" et "apparence socialement nécessaire"[311], dont la fonction sociale est finalement de
servir les intérêts matériels qui veulent le "statu quo", la perpétuation des structures économiques,
sociales et politiques telles qu'elles sont, et qui, au niveau de la sphère esthétique se décline
comme la tendance à neutraliser toute théorie qui mettrait l'art en relation avec la vérité, le
constituant comme force critique, pose les deux problèmes suivants. Sa première formule implique
déjà une sortie hors de l'idéologie puisqu'elle est bien une affirmation concernant la société, et
que son énonciation suppose de s'être trouvé sur le haut lieu du vrai où contempler la vallée des
larmes à sa source. C'est le problème du fondement de la théorie. Sans l'aborder ici, la possibilité
de sa reconnaissance, de la bipartition du champ des représentations sociales, donne à l'art sa
propre possibilité de témoigner pour le vrai. La seconde formule de la définition vient le préciser
avec la formulation, pour employer une terminologie métaphysique, de la possibilité pour une
conscience d'atteindre l'essence d'un phénomène social alors que la société génère une
apparence nécessaire de ce phénomène dans les consciences, formulation qui pose donc aussi le
même problème de fondation déjà soulevé.
Cependant, l'interrogation qui porte sur la légitimation de l'expérience de ce qu'elle
prétend être la vérité, peut se retourner en la remarque suivante : comment la distinction entre la
vérité et l'illusion pourrait-elle être faite sans qu'il y ait eu, à un moment donné, un démarquage
entre les deux. La réponse matérialiste d'Adorno à cette question est dans le fait matériel qui
s'impose sans appel : les impulsions corporelles, en particulier la souffrance qui génèrent une
résistance, une lutte, pour disparaître. Le fondement est donc matériel et cette matérialité est
reconnue dans l'esprit, dans la conscience comme quelque chose qui n'est pas de la pensée ou
de la conscience. C'est alors dans la capacité de la pensée d'articuler en langage ce silence
douloureux, articulation qui permet de prendre conscience de son sens que réside la question de
la vérité. Cette lecture semble renvoyer Adorno à la psychanalyse freudienne, la théorie à
l'interprétation de symptômes et la société à un corps en souffrance - trois renvois à notre
connaissance qui ne se trouve pas chez Adorno, du moins tels quels. Que devient alors le statut
de l'idéologie ? J.Bidet dans Que faire du Capital ? montre qu'elle est, dans cette œuvre de Marx,
"déduite" de la structure du système capitaliste comme une de ses fonctionnalités, et dont le
caractère d'illusion nécessaire n'est qu'un effet. En ce sens elle n'est alors pas "une censure au
sens freudien", car "dans un système fondé sur l'antagonisme, [W], la domination n'a pas besoin
de se cacher : elle est d'abord cachée"[312]. L'idéologie est là une nécessité structurelle 'hors
sujet' qui s'impose aux sujets, déterminant leur volonté, et non pas le fait du sujet, bien que ce fût
des sujets contre d'autres qui ont posé 'au départ' cette structure objective de domination qui se

43 di 103 10/12/2010 18:42


Introduction a l'esthetique d'adorno http://actuelmarx.u-paris10.fr/alp0014.htm

perpétue, ce qui implique qu'une autre pourrait être posée - c'est le caractère historique et non
naturel de cette structure. Adorno dans la Dialectique négative est alors en accord avec l'analyse
de Marx, dans son glissement de l'idéologie vers "le 'fétichisme' : c'est la relation marchande
elle-même, impliquée dans le rapport plus-value, qui serait le principe ultime de la représentation
idéologique"[313], analyse J.Bidet. Adorno écrit : un "universel [W] se réalise par-dessus la tête
des sujets [W] L'idéologie ne vient pas se poser sur l'être social comme une couche qui en serait
détachable, mais elle séjourne au plus intime de lui. Elle se fonde dans l'abstraction qui contribue
essentiellement au processus d'échange [W] Au cœur de cette illusion, la valeur comme chose en
soi, comme 'nature'."[314]. Mais l'allure de loi naturelle de la loi économique du mouvement de la
société moderne, n'est pas à prendre "à la lettre" et Adorno identifie là, dans "la possibilité d'abolir
ces lois", "le thème le plus puissant de toute la théorie de Marx". La perpétuation de cette "loi
naturelle" s'appuie sur sa négation, car c'est lorsque la conscience ne reconnaît pas la part de
nécessité qui l'habite, sa part naturelle, qu'elle finit par universaliser ce qu'elle croit être sa
production, et transformant le monde en 'seconde nature' - le droit chez Hegel comme monde de
l'esprit produit par lui-même à partir de lui-même - et échoue à se distinguer d'elle.[315]. Cette
dialectique entre la nature et l'histoire est celle de l'immédiateté et de la médiation spirituelle, et
éclaire peut-être la dialectique de l'économique et du politique, l'économique jouant le rôle naturel
et le politique l'historique. Le politique serait alors déjà la prise de conscience théorique de
l'économique comme immédiateté de la pratique.
Dans la sphère esthétique, c'est la théorie esthétique qui prolonge la pratique artistique et
qui pose la question de son contenu de vérité, comme critère du décèlement dans l'œuvre d'art
d'une idéologie partielle ou totale : "la part d'esprit objectif que recèle objectivement une œuvre
dans sa forme spécifique est-elle vraie ?"[316]. Cela permettra de reconnaître un certain contenu
de vérité à des œuvres professant de manière manifeste des opinions réactionnaires, en
contradiction avec la situation sociale, donc "idéologique dans ses intentions"[317] en ce que leur
forme manifestera expressivement cette situation sociale. C'est le critère du hiatus entre le paraître
et l'être, entre la prétention que tel discours manifeste ou qu'il implique dans le cas des oeuvres
d'art non-discursives, et ce que la forme 'comportementale' de ce discours implique.
Dans ce contexte Adorno contribue alors par la Théorie esthétique à la reconnaissance
des discours idéologiques dominants, sur la base d'une connaissance de l'art, qui permet de
déceler son risque idéologique inhérent qui rend possible son utilisation idéologique par un usage
amphibologique de catégories esthétiques qui perdent leur pertinence qu'ils ont par ailleurs, dont
le ressort est la rupture de leur dialectique, leur naturalisation indue, oublieuse de leur caractère
historique qui permet d'oublier la situation historique et sociale antagoniste où se trouve plongé le
sujet.

3.4.1 La richesse du sujet et de l'expérience

Le sujet, le particulier ou l'individus et sa psychologie sont devenus une idéologie là où est


sous-entendues leur autonomie, la liberté et la richesse de leur expérience car la puissance des
objectivités, les structures sociales les ont formés dans le sens de sa propre reproduction[318].
L'utilisation de la formule de la 'sensibilité artistique', qui n'est l'apanage que de quelques-uns, en
rend compte en ce qu'elle masque toute la répression de la mimésis qui empêche la plupart des
gens de la développer[319].
Le sujet reste un concept à réaliser mais ne l'est pas dans ces conditions où il disparaît
sous une réification toujours plus grande[320]. La récupération à fin de preuve complète cette
apologie de l'individu en ce que, s'il reste réellement un particulier ou un élément individué -

44 di 103 10/12/2010 18:42


Introduction a l'esthetique d'adorno http://actuelmarx.u-paris10.fr/alp0014.htm

comme l'œuvre d'art - persistant dans certaines enclaves, il est utilisé par l'universalité
omnipotente de la société comme preuve de la bonté du monde administré. Un telle enclave
comme la vie privée est ainsi utilisée[321]. Dans le domaine artistique, cela se transforme par la
glorification du génie en ce qu'on projette sur lui toute la puissance d'un sujet qui n'existe plus
dans ce monde devenant de moins en moins humain et où le sujet est au comble de
l'impuissance [322]. Complément théorique de cette idéologie, est le nominalisme qui tient à ce
que le concret soit assimilé au donné, là où ce donné, l' 'existant' - et en cela suivant la leçon de
Hegel et Marx – est frappé d'abstraction, d'autant qu'il est réglé par le principe dominant et
abstrait de l'échange, par "des relations fonctionnelles abstraites et universelles", empêchant "la
détermination pacifique de l'étant" que serait un concept non positiviste de donné. Alors que la
richesse de l'expérience est prétendue être ce donné, il n'est que le masque de l'abstrait. C'est
l'œuvre d'art qui se montre dans son inutilité non échangeable, qui se pose elle-même comme sa
propre finalité qui essaye de rompre le cercle enchanté[323]. Mais l'art est alors aussi récupéré
parce que l'idéologie nostalgique d'un "sujet objectivement affaibli par un ordre hétéronome", lui
donne un modèle de l'œuvre d'art et de la culture closes, garantissant un sens immuable, sur
lequel on sait pouvoir compter[324].

3.4.2 La suppression du sujet

Face à la glorification du sujet et de sa richesse, le fascisme politique propagea l'idée que


c'est la démission du sujet qui était la solution à un Etat qui se voudrait sans misère. Cette
démission prend deux formes. La première correspond à la formulation selon laquelle la
conscience 'tue', et qu'en conséquence, il s'agit de la faire taire et donc de cesser de penser, ce
qui permet au système de perdurer sans résistance. La seconde se trouve dans l'art qui pousse
l'objectivation à son extrême limite et ce dans volonté d'objectivité compromise par le mensonge
du sujet. Prenant acte que ce sujet est mutilé, il pousse jusqu'à affirmer qu'il n'y a plus de sujet,
qu'il est mort. Les œuvres tenant se raisonnement suppriment tout résidu subjectif mais, en
aboutissant à la constitution d'une pure chose perdent toute la force critique engagée[325].
Adorno interprète de ce point de vue le détournement du cubisme par Braque et Picasso comme
la compréhension que le remplacement par l'ordre géométrique rationnel de la réalité empirique,
de ce que l'expérience ne pouvait plus saisir, finissait, après avoir montré à quel degré de
schématisation la vie se réduisait, par confirmer cet ordre au lieu de le combattre, et de figurer une
forme de renoncement[326]. D'une manière différente, le projet du constructivisme de constituer
une objectivité échoue lui aussi. Il affiche une prétention exposé a priori, dans son idée, à l'échec,
car il "tombe sous la critique de l'apparence". En effet, en se voulant fonctionnel, il impose une
finalité hétéronome au détriment de la téléologie immanente des éléments particuliers. La
domination de l'uniformité se perpétue pareil "aux intérêts particuliers socialement réprimés sous
la totale administration"[327].

3.4.3 L'humanité de l'art

La récupération de l'art comme garantissant le sens de l'existence ici-bas pousse à la


critique que la société bourgeoise porte sur l'art moderne qui, brisé, serait inhumain, alors qu'il
devrait être plein d'humanité, la culture cherchant par là à conserver une belle façade avec le
monde qui reste antagoniste et brisé. Même la représentation classique du prolétariat permet à la
bourgeoisie de s'en débarrasser en lui reconnaissant une belle humanité et une belle nature[328].
L'art qui ne résiste pas à cette situation peut présenter deux visages. Le premier, sur une base

45 di 103 10/12/2010 18:42


Introduction a l'esthetique d'adorno http://actuelmarx.u-paris10.fr/alp0014.htm

critique, est celui d'une réaction, rébellion, contre le sensible, contre l'harmonie comme contre la
dissonance même, comme rappel du sensible[329]. Cette radicalisation conduisant à supprimer
toute trace sensible fait rechuter l'œuvre d'art dans la réalité brute. Le second, celui de l'art qui va
se vendre comme consolation au milieu d'une réalité sordide, et, en tant que tel, est assimilable à
une tentative de faire accepter cette réalité, là où l'œuvre authentique se fera semblable aux
aspects sombres de la réalité pour la critiquer efficacement, à l'opposé de la façade trompeuse et
sensible de la culture[330]. Pour favoriser ce type d'art rassurant et consolant, la société pose la
séparation entre la rationalité et la sensibilité, et dans le domaine esthétique, celle entre l'intuition
et le conceptuel, et ce afin de neutraliser la force critique de l'art pour lui faire remplir un rôle de
divertissement sans conséquence permettant de reproduire la force de travail, là où un aspect
sombre d'une oeuvre dénote une prise de conscience de quelque chose[331].

3.4.4 La bonne naturalité de l'art

Pour éviter cette prise de conscience de l'art ou de sa réception qui permettrait peut-être
aux sujets de prendre conscience de leur mutilation, la société rationalisée déploie un ensemble
de représentations naturalistes de l'art. C'est d'abord l'art comme organisme, permettant
d'attaquer tout art conscient de lui-même comme les mouvements à 'programme' - exposé
explicitement ou non - comme l'impressionnisme ou l'expressionnisme. C'est ensuite, lié à ce
caractère d'organisme, ses caractères prétendument irrationnel et inconscient, utilisés dans la
perspective de cantonner l'art dans une région bien délimité d'irrationalisme[332]. Comme
représentation autorisant les précédentes, c'est la mise en avant du génie, comme créateur au
même titre qu'un dieu, en oubliant toute la part de finitude technique propre à l'homme, dieu qui
fait la nature - natura naturans[333]. La technique se trouve alors dépréciée comme signe du
déclin là où auparavant l'art était "spontanément humain", alors qu'elle a toujours été un moment
essentiel de l'art bien que n'apparaissant dans la réflexion esthétique qu'au XIXème siècle[334].
C'est la nostalgie de la croyance que le grand art est simple alors qu'il est le lieu d'un "tour de
force", en ce que l'œuvre est d'un côté un artefact mais doit de l'autre donner lieu à l'apparition
d'un en-soi, ce qui est antinomique[335]. Taxer l'art d'irrationalisme permet de masquer sa
participation à l'Aufklärung en tant qu'ayant rejeté son origine dans les pratiques magiques pour
se constituer[336]. Cela permet, en outre, alors que l'art authentique doit conserver une part de
son mimétisme comme condition de l'expression du diffus, en lui appliquant faussement les règles
rationnelles pragmatiques qui contredisent le mimétisme en tant qu'elles tendent à la conservation
de soi sans rapport à l'autre, de ne laisser comme autre possibilité à l'art que l'abandon à
l'irrationalisme que l'on cherche à lui imposer. C'est le risque encouru par l'art, du fait de cette
pression sociale des représentations dominantes, de retomber dans la croyance qu'il agit
directement par affinité sur les choses - la conservation de son origine dans les pratiques
magiques - et que la technique est à déprécier comme issue de la raison , ce qui conduit à des
œuvres mal élaborées perdant toute force critique[337], là où un art ayant conservé la maîtrise de
ce mimétisme lui permettait d'agir comme révélateur : conservant sa finalité en soi et élaboré, il
convainc de son absurdité le monde comme administration fixée sur la rationalité de ses moyens.
Cette naïveté naturelle vers laquelle est poussée l'art trouve son modèle dans la représentation du
comportement esthétique comme une "éternelle disposition naturelle de l'instinct ludique"[338]
dont le corrélat est de stigmatiser toute trace de sérieux esthétique et de trop grand réflexion[339].
C'est une hargne contre la pensée qui veut réduire l'art à un pur jeu de forme alors que cette mise
en forme est réalisée pour donner une parole à ce qui est opprimé, pour critiquer le fait que

46 di 103 10/12/2010 18:42


Introduction a l'esthetique d'adorno http://actuelmarx.u-paris10.fr/alp0014.htm

l'irrationalité règne encore, la raison encore particulière rivée sur ses moyens, en montrant un
autre usage de la raison possible comme aptitude à percevoir dans les choses plus que ce
qu'elles ne sont, comme processus que la mimésis déclenche et dans lequel elle se maintient
modifiée, autorisant ainsi la possibilité de ressentir encore quelque effroi, là où l'effroi est la trace
de la vie dans le sujet rationnel, comme réaction à l'emprise du monde non maîtrisée qui permet
de le transcender, comme capacité d'être touché par l'autre.
Cette hargne contre la pensée qui est un signe de la perte de l'immédiateté dont il faut
retrouver des substituts à tous prix se retrouve dans les philosophies de la culture qui stigmatisent
l'idée de progrès et l'intellectualisme des avants-gardes tout en voulant préserver le style,
conduisant ainsi droit à l'industrie culturelle manipulatrice[340]. C'est l'expression de la tendance à
sauver la façade alors que derrière le monde est laid qui se traduit par la condamnation de l'art
moderne comme dégénérescent pour lui opposer la prétendue éternité naturelle - là où c'est la
nature qui comporte comme moment propre la dégénérescence[341]. Cette récupération de l'art
dans tout ce qui peut contribuer à sa naturalisation trouve un exemple dans le mathématisme, où
il est entendu par là la mise en avant de figures de proportions immuables dans les œuvres d'art.
Or cette recherche est de type bourgeoise comme tendance à gagner en objectivité face au peu
de cohérence d'un traditionalisme de type féodal. Face à cette origine historique, la table rase du
mathématisme de l'art comme prétendant indiquer des phénomènes originels, en tant que
naturels et autonomes, occulte leur devenir historique qui s'oppose à leur immédiatement donné,
à leur caractère de résultat produit historiquement, que permet de déceler une réflexion seconde.
"Ce qui est différent n'occulte pas sa dimension historique"[342]. De même, l'attirance vers
l'originel comme bonne nature se trouve dans le rejet du classicisme comme apparence
d'harmonie, orienté vers son prédécesseur archaïque, qui retombe dans l'illusion d'harmonie
propre à la nature, en ce que c'est de la violence du monde archaïque que s'était échappé le
monde classique antique. En lieu de cette régression, l'art devrait selon Adorno se tourner vers les
victimes du classicisme, de son principe d'harmonie autoritaire[343].

47 di 103 10/12/2010 18:42


Introduction a l'esthetique d'adorno http://actuelmarx.u-paris10.fr/alp0014.htm

3.4.5 Le caractère désengagé de l'art

Cette naturalisation de l'art va de pair avec la représentation de son autonomie comme


désengagement social qui permet de neutraliser toute force critique qu'il pourrait développer.
Dans sa propre distance constitutive, l'œuvre d'art participe pour une part à ce désengagement.
Même si l'art, par ses constructions est un démontage critique car il met en perspective par une
association plus libre des éléments de la réalité en quelque chose de différent, le caractère
double de la réalité, réalité et idéologie, représentant la domination [344], cette distance par
rapport à la société laisse cette dernière inchangée. En cela elle participe de l'idéologie. Mais
comme la société reproduit la vie malgré sa négativité, les malheurs qu'elle reproduit, l'art
participe aussi à cela[345]. Par rapport à la menace de mort qui règne cependant sur le monde
déraisonnable, l'art prend une aspect réconciliateur de par sa distance avec la praxis[346] et
proférer le sérieux esthétique masque la participation de l'art à l'activité qui n'a d'autres fins
qu'elle-même, cynisme à l'époque où le monde possède les moyens de s'anéantir[347].
C'est d'abord l'analyse des œuvres qui connaît ce 'destin', en ce que l'analyse immanente
employée initialement pour palier l'absence de sens artistique, retrouver l'expérience du caractère
concret des œuvres, et empêcher par là leur utilisation au sein de visions du monde, se retourne,
une fois intégrée académiquement, en garde-fou empêchant toute considération sociale de
s'approcher de l'œuvre, affirmant l'inanité de telles considérations comme venant de l'extérieur
des œuvres et se plaquant sur elles, qui remettrait en cause leur autonomie et leur liberté. Or
cette autonomie s'est constitué historiquement en intégrant la part d'autorité qui lui incombait dans
le culte, comme effet qu'elle devait avoir sur les individus, dans l'autorité de l'organisation de sa
forme, dans la position de sa loi formelle, et ce après avoir gagné son autonomie dont l'idée
directrice de liberté était née de la contrainte du culte. Un aspect de domination a donc été intégré
par l'art lors de la formation de son autonomie[348] et brandir cette liberté et cette autonomie tel
un aspect 'naturel' inaliénable reconduit la domination.
Le mécanisme de l'idéologie se répète donc avec l'analyse immanente absolutisée dans
cette 'défense d'entrée', alors que les œuvres d'art, même si elles répondent au qualificatif de
monades, ne développent leur vérité que dans une interprétation qui vient avec des concepts de l'
'extérieur' mais qui par réflexion sur l'expérience de l'œuvre d'art se transforment[349]. C'est
justement l'analyse immanente qui permet d'identifier ce qui dans les œuvres d'art est précaire,
indéterminé et insuffisant comme la trace d'un esprit "socialement faux, précaire, idéologique". Ce
passage est justifié en tant que le comportement de l'art face à son sujet est une " 'attitude
objective vis-à-vis de l'objectivité' et à ce titre reste une attitude à l'égard de la réalité"[350].
Ce désengagement répond à la tendance de retrouver une immédiateté perdue que l'art
comme substitut pourrait offrir et pour ces 'retrouvailles', la condition est son isolement de toutes
les médiations sociales qui le constituent[351]. Pour cela, un point d'accroche est nécessaire pour
convaincre de la prétendue immédiateté de l'art. C'est l'émotion qui jouera ce rôle, le résidu
mimétique des œuvres sans lesquels elles se réduiraient à des "acomptes" pour une science
positiviste prochaine, mais à laquelle elles ne réduisent pourtant pas. C'est pourquoi l'émotion
sera aussi hypostasié et l'esprit, la pensée, dépréciée dans l'art.
Cette autonomie de l'art comme désengagement social est déployée par l'abus du
principe de l'art pour l'art quand son antithèse à la réalité empirique se fait dans la facilité et
l'abstraction[352]. En soi, ce principe exprime l'exigence de structuration interne selon des
problèmes spécifiquement artistiques. C'est selon Adorno lorsque cette structuration est réalisée

48 di 103 10/12/2010 18:42


Introduction a l'esthetique d'adorno http://actuelmarx.u-paris10.fr/alp0014.htm

en fonction du structuré et non comme "habileté tournant à vide", ce qui constitue son excès, que
l'en-soi des œuvres intègre leur dimension sociale comme sublimation dans la loi de la forme de
leur expérience.
Le désengagement social de l'œuvre d'art comme monade a son corrélat subjectif dans
l'intériorité supposé du sujet qui est le substitut à son impuissance dans la réalité face aux
objectivités des structures sociales. L'intériorité du sujet pour soi est ainsi l'illusion d'un royaume
intérieur comme compensation de ce qui est refusé par la société[353]. Cette intériorité jette un
lien illusoire avec la tradition comme "refuge de souvenirs subjectifs" alors que les œuvres d'art et
leurs rapports apparaissent extérieurement dans la société, et en tant que tels critiquent
l'intériorité[354]. Cette critique reste valable pour la représentation de la possibilité d'un
commencement nouveau et absolu en art, la table rase, comme y ont succombé Schönberg[355]
Descartes ou Husserl, en ce que leur réaction dont le produit est cette table rase est une réaction
sociale et historique.

3.4.6 L'harmonie de l'art

Cette représentation classique qui s'exprime dans l'harmonie en fait une simple position,
statique, et masque sa vérité comme résultat de forces en tension[356]. C'est par la représentation
de la totalité de l'œuvre d'art - rapport du tout aux parties - comme un équilibre harmonieux entre
le tout et les parties, que la tension entre les deux a été supprimée par une prédominance du tout,
d'un principe autoritaire de l'œuvre par exemple. C'est ainsi que l'équilibre en vient à être refusé
par des artistes, comme mensonge, et cela initie la crise de l'art et du beau [357] comme question
de la possibilité de constituer encore une telle totalité sans mensonge. Le risque de la mise en
forme artistique, à l'époque de la fausseté de la totalité sociale, est que la totalité de l'œuvre qui
unifie ses éléments, apparaissant avec un caractère d'harmonie fasse rejaillir ce caractère sur la
totalité sociale qui a permis son apparition [358]. Les rives du cynisme sont atteintes quand la
prétendu fuite des artistes hors du monde réel se trouve critiquée, en ce qu'elle traduit la
tendance à prêter allégeance à l'esprit d'adaptation et la prétention d'affirmer que le monde étant
harmonieux, il n'y aurait pas de raison de le fuir[359].

3.4.7 La bonne nouvelle de l'art

Le risque permanent d'idéologie auquel est confronté l'œuvre d'art est le fait de son
irréalité là où il pourrait faire croire à la réalité de ce qu'il montre, à la réconciliation mais il n'en
reste pas moins vrai en tant que n'identifiant pas le non-identique mais en se faisant pareil à
lui[360]. Par la présentation d'une réalité unique, l'œuvre d'art critique le principe d'échange, sans
pour autant, sous peine d'idéologie, en inférer que rien ne serait échangeable[361]. L'apparaissant
n'est pas échangeable parce qu'il n'est pas inerte mais le monde ayant apposé des masques
d'inertie sur tout, le monde reste échangeable. L'art amène l'échangeable à la conscience critique
de soi. Ce qu'il montre est la possibilité d'une réalité où les choses étant à leur place propre, non
imposé, mais comme apparence sinon son sujet collectif, la société possible serait supposée être
déjà là, ce qui reproduirait le mensonge de l'harmonie déjà présente[362]. Ce risque est
inséparable de la vérité de l'art car dans sa distance avec de la réalité empirique qui constitue son
refus, la recomposition d'un non-étant comme s'il était, puisque cette recomposition apparaît dans
l'en-soi de l'œuvre, ne peut se distinguer d'un représentation réconciliée du monde. L'utopie d'un
être identique à soi est proche de l'horreur d'un domaine séparé qui produirait du beau

49 di 103 10/12/2010 18:42


Introduction a l'esthetique d'adorno http://actuelmarx.u-paris10.fr/alp0014.htm

indépendamment du monde. Le risque idéologique de l'art est de n'être que copie pitoyable et
autoritaire de la réalité, mais devenir pure protestation limite l'art et affecte sa raison d'être[363].
Ce risque de la copie autoritaire est réalisé par l'art dit réaliste du réalisme socialiste, où sa
reproduction prétendue sans illusion du réel ré-injecte du sens à la réalité comme si celle-ci lui
avait donné, alors que cependant cette réalité était encore irrationnelle[364]. L'utilisation de la
rationalité esthétique dans une telle copie minutieusement étudiée est son travestissement à fin
d'exploitation et de domination des masses[365]. Là où la réalité ne présente plus de sens
évident, l'œuvre d'art ne peut plus se reposer sur un élément extérieur lui permettant de s'assurer
d'un sens[366].

3.4.8 La pure spiritualité de l'art

Cet en-soi que pose l’œuvre d'art et qui dans cette position comme réaction à l'expérience
du monde est déterminé intérieurement par la société, de par le fait que l'œuvre est une création
de l'homme, se fait attribuer la spiritualité du produit, mais dans l'opération se glisse la
représentation que l'élément spirituel est indépendant des conditions de sa production matérielle,
alors que l'œuvre d'art est un produit du travail social. Purement spirituelle, l'œuvre en vient à être
considérée comme de qualité supérieure, "en trompant sur la faute séculaire de la division du
travail intellectuel et manuel"[367]. Alors qu'il est nécessaire de reconnaître la part spirituelle de
l’œuvre et ne pas en rester au moment du 'comment cela est-il fait?' de la confection, le contenu
philosophique et la technique restent médiatisés et c'est à travers l'analyse technique que celle
est reconnue comme on peut le voir chez Shakespeare où ce contenu, "la percée nominaliste vers
une individualité mortelle et infiniment riche en soi" répond à sa technique de "succession
architectonique et quasi épique de scènes très courtes", d'épisodes. L'expérience de l'auteur où
ce contenu s'insère, non fabriquée, rentre en contradiction avec les procédés en cours, et sa
fabrication les transforment en de nouveaux[368].

3.4.9 L'art communiquant

La réduction représentative du contenu de l'œuvre à un message, formule discursive


prétendant donner le sens de l’œuvre, qui permet de se saisir et manipuler aisément l’œuvre,
participe à la tendance à rapprocher l'art de la réalité empirique, déjà en confondant leur rapport
en traitement discursif imitatif du matériau - qui permet de dire qu’une nature morte est seulement
une copie des objets sur la table, ou que Madame Bovary de Flaubert est un reportage social[369]
- le moment de la forme étant escamoté, et le thème surélevé alors qu'il n'est qu’un des matériaux
de départ, avec l’état de la technique, les matériaux utilisés, l’intention de l’artiste. C'est la
conséquence de la réduction de l'œuvre à une essence purement spirituelle, là où la spiritualité
de l'œuvre est en réalité imbriquée dans sa matière[370]. La réintroduction de l'art dans la vie
participe de la même tendance en tant qu'elle rend les attraits esthétiques disponibles pour une
exploitation du marché de la culture[371]. Ce rapprochement se transforme en souci de
communiquer que devrait connaître les œuvres, ravalant celles-ci au rang de monnaie d'échange
et de service rendu aux hommes. Sans se rendre à cette forme de servitude de la communication,
l'hermétisme qui est attaqué comme séparé et indifférent au monde cherche à parvenir encore aux
hommes par une expérience de la conscience sous forme de choc[372]. L'œuvre d'art utilisant les
formes dominantes de communication, jouant le jeu de l'échange n'échappe pas à la
représentation dominante. De par le besoin où l'œuvre d'art se trouve de ne pas jouer ce jeu de la

50 di 103 10/12/2010 18:42


Introduction a l'esthetique d'adorno http://actuelmarx.u-paris10.fr/alp0014.htm

communication, elle y réussit par "la force de l'expression [de ce besoin] dont la force de tension
[lui] permet [W] de parler en un geste muet"[373]. La structure sociale capitaliste qui par le moyen
d'un faux échange d'équivalent finit par 'mutiler' la vie, en rendant le sujet incapable de faire une
expérience, tend à tout faire pour donner l'illusion d'une nouvelle proximité consolante[374], par
un message détachable de l'œuvre et par le plaisir immédiat qu'elle doit offrir, tous deux préludes
à l'industrie culturelle manipulatoire. Cette tendance est relayée dans la théorie positiviste qui fait
de la sphère de la réception des œuvres d'art le lieu du rapport entre l'art et la société comme
prélude à sa manipulation sous forme de statistiques[375].

3.4.10 L'art altruiste

Ce souci de la communication se prolonge en 'altruisme' de l'art. Il doit communiquer car


son existence doit être pour les autres. Cependant, ce discours du 'pour les autres' est celui de la
marchandise censée être ainsi 'pour les autres' alors que son système basé sur l'antagonisme ne
sert les intérêts majoritaires que de quelques-uns, l'existence de ceux qui dirigent[376]. L'œuvre
qui dans son idée se trouve devoir être 'pour les autres' ne peut la réaliser en acceptant pour cela
d'en prendre la forme dominante, et devient ainsi 'pour soi'. C'est ici la théorie de l’œuvre d'art
moderne comme en-soi déterminé encore socialement dans cet en-soi et y présentant la
promesse d'une société meilleure, d'un sujet collectif, qu'elle répond, par l'hermétisme, à cet
altruisme. D'un côté l'œuvre d'art échappe à la marchandise qui prétend être pour autre chose
alors qu'elle est simple pour soi, en se donnant comme pour soi, secrètement le véritable 'pour les
autres', mais ce secret dans le faux monde translucide de l'échange faussement transparent
devient narcissisme élitaire dès qu'il revendique cet en-soi qui est une stigmate de la structure
marchande non égalitaire. De même dès qu'elle se pose comme l'être-pour-autrui comme le fait
l'industrie culturelle, elle signifie ce que l'on peut en retirer et cela devient une tromperie de croire
que les œuvres de l'industrie culturelle sont faites pour les hommes[377]. Excuser ces œuvres
vénales devient la tendance générale comme concession à sa propre faiblesse subjective produite
par le système, par rapport à l'exigence des œuvres sérieuses[378]. La notion de 'culture pour
tous' traduit cette tendance fonctionnelle de perpétuation du système quand elle signifie ne voir le
peuple que comme "le complément de la société de classes ou comme l'univers statistique des
éléments qui comptent au lieu de considérer en lui le potentiel d'un peuple libéré"[379]. Elle se
prolonge dans l'industrie culturelle par le détournement de la notion de sublimation dans l'art,
faisant de l'art et de ses produits des succédanés d'une satisfaction sensible réelle toujours
attendue. L'effet bénéfique escompté est faux et la catharsis aristotélicienne réévaluable dans le
sens d'une apparence[380].

3.4.11 La culture dans toute sa gloire

L' 'altruisme' de l'art, cet être-pour-les-autres qui masque le rapport marchand doit
s'accompagner de la glorification de soi de la culture pour masquer sa marchandisation. Il s'agit
pour la culture de se maintenir tout en laissant croire à la nouveauté de la production
culturelle[381]. Ce maintient passe d'abord par la glorification des œuvres du passé, masquant la
modification interne qualitative qui leur advient au cours du temps et qui entraîne que des œuvres
perdent leur qualités ou ne parlent plus[382]. C'est ainsi que le refus de l'expérience lucide des
temps présents se traduit comme la plus grande compréhensibilité des œuvres les plus
éloignées. En réalité la communauté d'expérience de l'art contemporain et de son public permet

51 di 103 10/12/2010 18:42


Introduction a l'esthetique d'adorno http://actuelmarx.u-paris10.fr/alp0014.htm

une compréhension plus directe que les autres époques dont les principes historico-
philosophiques ne sont pas accessibles immédiatement[383]. Cette inaccessibilité permet de
projeter sur lui n'importe quel discours et de l'utiliser ainsi comme moyen de glorification de la
société conflictuelle[384]. En outre, ce rapport au passé est reporté sur les œuvres à venir d'une
double manière. D'abord par l'intermédiaire de l'utilisation détournée de la tradition de l'esprit.
Adorno suivant en cela Brecht, pense qu'elle est pour une part "une chaîne dorée de l'idéologie",
alors que l'oubli est parfois nécessaire aux artistes pour se déployer[385]. Ensuite, par le rapport
aux sujets considérés comme sublimes, qui n'en donnent pas pour autant la qualité aux œuvres,
par son détournement en "respect de la puissance et de la grandeur". Cet usage est démasqué
par la moindre œuvre justement 'sublime' traitant d'un sujet ne se conformant pas aux critères en
usage d'un sujet sublime : c'est le cas chaise de Van Gogh par exemple dont la manière selon
Adorno intègre une expérience profonde, celle des prémisses de la catastrophe historique[386].
Ce rapport de contrainte qu'exerce le passé sur la tentative des œuvres d'art de garder
leur autonomie s'exerce d'autre part par le présent en l'instance de la sphère du divertissement
désormais totalement administrée par l'industrie culturelle. Cette contrainte insidieuse se décèle
dans l'affirmation de la coexistence des sphères du divertissement et de l'art, comme un
mécanisme qui permet d'intégrer sans conflit apparent l'art à la sphère du divertissement comme
"bon divertissement", comme marchandise comme une autre, ce qui a pour but d'escamoter sa
critique de la société et de la sphère du divertissement qui lui est asservie[387]. De ce point de
vue même les œuvres les plus agressives devront être intégrées et neutralisées, témoignant du
mécanisme général idéologique de s'intégrer ce qui lui résiste[388]. L'objection selon laquelle la
beauté des grandes œuvres semblent réclamer les applaudissements, ne permet pas
l'assimilation entre les deux sphères du divertissement et de l'art. La différence objective entre les
deux sphères peut s'identifier en terme d'une élaboration technique poussée à ses limites, ne
prétendant pas plus qu'elle ne peut. Le critère de la disproportion entre la présentation et la
substance de l'œuvre permettra de juger de ce niveau d'exigence.
L'art par lui-même ne peut se débarrasser d'un résidu d'affirmation, au sens d'un
comportement affirmant, glorifiant et posant la culture de sa société positivement, puisque sa
réussite et ses qualités sont virtuellement reportées sur la société dans laquelle il s'est épanoui,
alors qu' "il s'élève au-dessus de la misère et de l'asservissement des simples existants"[389], et
plus radicalement qu'après l'horreur du génocide des juifs, la seule existence de l'art qui
consolide la culture qui a produit cette horreur semble disproportionnée et cynique. Son
objectivation en outre confine à une certaine froideur, à une complicité avec la barbarie, alors que
l'absence d'objectivation, c'est à dire le sacrifice de son autonomie, est synonyme d'entrée dans le
jeu du monde. Cependant l'esprit dans sa forme la plus avancée reste nécessaire contre la toute-
puissance de la totalité sociale car son sacrifice serait la résignation à la barbarie régnante[390]. Il
participe d'autant plus à cette tendance nécessaire qu'il se pare de dignité, qu'il y prétend comme
à telle décoration, dans le hiatus entre ce que l'on veut paraître et ce que l'on peut être, compte
tenu des conditions sociales et historiques[391]. La prétendue dignité et noblesse des œuvres
d'art devenant une pose, une attitude qu'elles prennent, se détachent de leur contenu et
constituent un voile affirmatif[392]. L'apologie tombe alors sous le coup de la publicité[393],
catégorie centrale de la société marchande qui s'emparant de la culture, jette des doutes sur sa
substantialité, son marchandage nommant son échec. Cette dignité comme pose de l'œuvre d'art
suppose en outre sa réussite. L'analyse technique est le moyen de montrer que toute oeuvre
recèle des failles, soit par un manque d'articulation, soit par une pure perfection formelle qui,
comme retombée dans le monde des objets, car elle se révèle alors similaire à une machine
inutile, est un échec. Cet absence d'œuvres parfaites s'interprète comme le fait de conditions

52 di 103 10/12/2010 18:42


Introduction a l'esthetique d'adorno http://actuelmarx.u-paris10.fr/alp0014.htm

historiques non réconciliées, qui passent dans les œuvres dans ses failles. "Si les œuvres
parfaites existaient, la réconciliation serait effectivement possible au sein de l'irréconcilié au stade
duquel appartient l'art"[394].
Les contradictions de la culture s'exprime le plus nettement dans l'urbanisme, où les
belles enclaves moyenâgeuses conservées dans les villes permettent de faire illusion sur la bonté
de la culture pendant qu'autour se poursuit un développement urbain irrationnel et violent[395]. Le
beau naturel lui-même est récupéré et transformé en "hypostase de l'immédiateté au moyen du
médiatisé", le médiatisé étant ici l'industrie touristique par exemple qui en tant que transformant
les paysages sauvegardés comme des réserves sous verre démontre par là même que
l'expérience immédiate de la nature n'est plus possible.
Le corrélat subjectif de ces fausses glorifications de la culture, des œuvres du passé, de
l'œuvre d'art en tant que tel, des paysages culturels, et du beau naturel est double. C'est d'une
part la conviction qu'ils apportent à l'esprit bourgeois, qui fait ces fausses expériences, de sa
propre bonté[396], et de sa propre supériorité en tant qu'amateur d'art, où l'on retrouve de
manière sous-jacente le jugement de valeur conditionné par la division du travail intellectuel et du
travail manuel, des classes non laborieuses et des classes laborieuses, trompant sur la réalité de
l'art dont la pratique est un moment essentiel[397]. C'est d'autre part l'insistance sur le besoin
subjectif d'art qui, suite à l'échec personnifié de la culture dans les horreurs qui ont eu lieu en son
sein, n'est que la substitution subreptice du besoin objectif des hommes qu'est la suppression de
la "misère du monde"[398].

3.5 Fétichisme

Contrairement au fétichisme, Adorno réserve le terme d'idéologie pour dénoncer la société


qui l'a produite, et malgré sa conscience du caractère fonctionnel de l'idéologie - qui passe par
l'opération fétichiste - , il lui donne une coloration morale que le terme de conscience fausse
dénote. Une phrase comme l' "idéologie proférée n'est jamais cru totalement et progresse de
mépris de soi en auto-destruction. Rien n'est fait pour améliorer la situation" [399] indique que
c'est le caractère déclamatoire, engagé qui est idéologique. En tant que simple fonctionnalité du
système, cette déclamation, cette passion comme défense d'un certain ordre ne serait pas
nécessaire. Il semble alors possible d'avancer que son usage dénote le lieu où la pointe la plus
possiblement 'consciente' du mécanisme social qui génère selon sa nécessité les représentations
qui lui correspondent, se loge. Alors que l'arrogance de sa profération semble intégrer un doute
sur sa vérité, le fétichisme est plus utilisé comme présentation d'un mécanisme aveugle. Et pour
caricaturer cet usage, l'esthéticien bourgeois pourrait être dit idéologue alors que l'artiste borné
serait fétichiste. En ce sens, Adorno réserve son usage suivant une lecture probable de Marx où
l'introduction de l'idéologie dans l'Idéologie allemande était le lieu de la critique pleine de verve et
où le chapitre sur le fétichisme du Capital était le lieu de la description scientifique du mécanisme
fétichiste.
Au niveau de son contenu, la catégorie de fétichisme dénote un manque fonctionnel de
dialectique car il est le résultat d'une opération qui consiste à isoler et hypostasier des éléments
du réel, à les absolutiser. Il nomme alors la mystification qui est une forme constitutive de la
socialisation [400]. Le texte d'Adorno où la présence du fétichisme dans la sphère de l'industrie
culturelle est particulièrement étudiée est Le caractère fétiche de la musique et la régression de
l'écoute de 1938 dont, comme le dit le traducteur, les éléments d'analyse se retrouve jusque dans
la Théorie esthétique[401]. La catégorie marxienne de fétichisme y est alors interprétée, après

53 di 103 10/12/2010 18:42


Introduction a l'esthetique d'adorno http://actuelmarx.u-paris10.fr/alp0014.htm

avoir rappelé le texte du Capital sur le caractère fétiche de la marchandise[402], comme "la
vénération de ce qui s'est fait soi-même [W] de ce qui, comme valeur d'échange, s'est aliéné de
[W] l' 'homme' " [403].
Adorno distingue deux usages du fétichisme, celui qui a lieu dans la sphère de
consommation des biens culturels et qui est directement le caractère fétiche de la marchandise, et
celui qui se déploie dans la sphère de production des œuvres d'art, comme fétichisme du
caractère d'en-soi des œuvres d'art, de leur objectivation et de leurs moyens techniques. C'est,
pourrait-on dire, le fétichisme de l'hétéronomie et de l'autonomie.

3.5.1 Le fétichisme de la marchandise dans la sphère esthétique

Le monde enchanté par le fétichisme de la marchandise montre que des produits


différents de travaux différents qui se trouvent identifiés dans l'échange, acquièrent une valeur qui
semble leur être naturelle[404]. Dans le domaine de la consommation de biens culturels, la
surproduction de marchandises dites "culturelles" (disques, concerts, films, etc.) transforme la
valeur d'usage dont la fonction vient à être assurée par la valeur d'échange. Précisément, c'est le
succès, le prestige, le caractère à la mode, de telle production qui finit par être recherché et
consommé, et les œuvres d'art les plus célèbres succombent spécialement à ce processus[405].
L'apparence esthétique comme apparition de l'essence est masquée par cette seconde apparence
[406]. Ce double phénomène d'apparence s'exprime aussi par le fait contradictoire de la valeur
d'usage consommé comme succès, comme l'être-pour-autrui du produit, et de la finalité de
l'œuvre d'art dans son concept, chose se constituant pour elle-même, par rapport à ses
problèmes immanents, et non en vue des autres[407]. Comme le dit Le caractère fétiche de la
musique et la régression de l'écoute de 1938 en accord en cela avec la Théorie esthétique : le
succès "est le simple reflet de ce que l'on paie sur la marché pour le produit : le consommateur
adore véritablement l'argent qu'il a dépensé [W] Il a lui-même 'fait' le succès qu'il réifie et qu'il
accepte comme un critère objectif sans pourtant se reconnaître en lui"[408] Là où l'art avait gagné
son autonomie en s'arrachant au culte d'abord, puis au service des cours, cette autonomie se
défigure à l'heure où la culture de masse s'intéresse plus au succès de telle ou telle production
qu'à sa qualité. Par le fétichisme de la marchandise, où le succès est fait par le porte-monnaie
des gens, et se trouve être hypostasié pour devenir une propriété mystérieuse du produit, le
fétichisme archaïque de l'origine de l'art, 'fétichisme de l'autonomie' ou du symbole se réitère en
'fétichisme de l'hétéronomie', quand les figures sur les parois de la grotte, par exemple, prenait
une vie indépendante et magique pour prendre le dessus sur la bête désirée, ou quand l'ointe
figure du Christ sur une toile en venait à être habitée divinement[409]
Au sein du capitalisme de monopole, cette jouissance de la valeur d'échange est une
participation à l'abstraction issue du principe d'échange. Et cette abstraction passe à l'art moderne
dont l'indétermination de ce qu'il doit être ou de son pourquoi en est le chiffre. Il réagit
allégoriquement au monde devenu abstrait, permettant une nouvelle distanciation esthétique
d'avec le monde et défiant la puissance de l'illusion que la vie existe encore[410]. Le fossé entre le
spectateur et l'œuvre est alors extrême, d'un côté il n'y plus d'expérience de l'œuvre mais
perpétuation abstraite d'un succès et de l'autre l'abstraction de l'œuvre qui réagit à cette situation
et se ferme à l'immédiateté de son expérience.

3.5.2 Le fétichisme du caractère d'en-soi de l'œuvre d'art

54 di 103 10/12/2010 18:42


Introduction a l'esthetique d'adorno http://actuelmarx.u-paris10.fr/alp0014.htm

Un élément fétiche persiste dans l'art depuis sa naissance où intervenait un aspect de


fétiche magique, mais ce fétichisme n'est pas celui de la marchandise. Il donne à croire que
l'œuvre d'art possède l'absolu, mais cet aveuglement est nécessaire. A l'opposé l'engagement est
une simplification inévitable des données de la situation, et en tant que telle donne lieu à une
fausse conscience[411][412] En effet l'illusion de l'apparition de l'en-soi ne peut être obtenu que
par une restructuration formelle des éléments de l'étant, qui intégrés tels quels ne communiquent
pas entre eux, communication qui conditionne l'apparition. Ainsi toutes les esthétiques du 'sujet',
se centrant sur le thème et non sur la mise en forme échoue à constituer un tel en-soi, une telle
distance avec la réalité empirique. C'est le cas de la science-fiction qui se focalise de manière
fétichiste sur l'histoire[413] et de l'esthétique sociale dont les œuvres manquent leur critique qui
se concentre dans les problèmes de forme[414].
L'esthétique ne peut cependant plus affirmer naïvement que l'œuvre d'art est le lieu de la
révélation - en tant que lieu différant de la répétition de ce qui est - et répéter ce fétichisme de
l'œuvre d'art, en ce que cette attribution de pouvoirs à l'œuvre est contradictoire avec son
caractère de produit de la main de l'homme, d'unité artificiellement réalisée[415]. Ce caractère
fétichiste des œuvres d'art se présente plus précisément comme venant du fait que c'est leur part
spirituelle émergeant de leur structure qui se présente comme un étant-en-soi, alors qu'elles ont
été faites[416]. C'est cet en-soi qui semble se présenter qui constitue leur caractère d'apparence,
car elles prennent cette présentation comme celle d'une réalité. Adorno donne comme exemple
d'une telle apparence de vérité immédiate l'opéra en ce que cette forme est considérée comme
s'étant naturellement organisée alors que les effets de l'opéra ont été calculés comme le fruit de
réflexions sur la forme et son effet[417].
Cependant, c'est grâce à ce caractère d'apparence d'un en-soi que l'art s'est émancipé de
sa fonction précédente de divertissement[418] et cette autonomie acquise est essentielle à son
contenu de vérité qui suppose ce fétichisme du pour soi seul. Sans lui, l'art retomberait
inexorablement sous la coupe du principe d'échange dominant, pervertissant comme servant le
profit. "Seul l'inutile représente la valeur d'usage étiolée" résume Adorno. La raillerie de Marx
rappelée par Adorno à propos de l'échec commercial du Paradis perdu de Milton comme "travail
socialement utile" est "la défense la plus forte de l'art contre sa fonctionnalisation bourgeoise".
L'œuvre d'art combat contre cette "fonctionnalisation bourgeoise" - l'être-pour-autre-chose - et la
rationalité fin-moyen de l'utilité[419].
Ce fétichisme de l'autonomie se retrouve dans le principe de l'art pour l'art qui suppose
que l'œuvre d'art se suffirait à elle-même[420]. Pour l'éviter et retrouver le regard adéquat d'un
double caractère de l'œuvre d'art, Adorno propose comme modèle expérimental de la regarder de
l'extérieur, dans son insertion sociale, comme ambiance par exemple, qui est la négation
marchande de l'ennui causé par le monde des marchandises, comme divertissement et donc
finalité sociale[421].
Il est répété sur le modèle qui a été vu de la naturalisation de l'art à fin d'écarter sa
fonction critique, et ce selon les trois axes, de la nature en tant que tel, du génie et de l'intuition.
La nature comme phénomène et non plus comme objet d'action, à savoir manipulée et exploitée
sans égard, n'existe encore qu'à l'état de signe et le fétichisme qui lui est attaché n'a pas lieu
d'être et n'est que "le masque affirmatif d'une fatalité sans fin"[422]. C'est ce fétichisme de la
nature qui est répété sur le génie comme nature, comme garantissant la riche nature du sujet, la
richesse de la culture et sa disponibilité dans la profusion de ses marchandises. Pour cela,
l'artiste génial est représenté comme sujet séparé, abstrait, alors que le fait de la technique le
ramène à sa finitude concrète, et cela finit par mettre l'essentiel sur l'artiste et non plus sur les

55 di 103 10/12/2010 18:42


Introduction a l'esthetique d'adorno http://actuelmarx.u-paris10.fr/alp0014.htm

œuvres[423]. L'artiste comme individu derrière l'œuvre est fétichisé comme vérité de l'œuvre, et ce
à but commercial, pour faciliter la vente de ses œuvres comme articles de consommation, puisque
chacune de ses productions sera a priori une réussite, l'artiste étant identifié à une bonne nature
fonctionnant naturellement et produisant naturellement de bon produits[424]. C'est enfin la
doctrine réduisant l'œuvre d'art à n'être qu'intuitive qui devient fétichiste, en attribuant indûment à
l'intuition immédiate des effets qui ne se produisent que grâce à l'agencement rationnel des
éléments constituant l'œuvre[425]. Ce fétichisme se prolonge en répondant au désir bourgeois
que l'œuvre, devant servir à quelque chose, prenne comme valeur d'usage le plaisir sensuel
qu'elle doit procurer, et ce en hypostasiant la différenciation sensuelle, là où celle-ci ne suffit pas
et où une structuration est nécessaire pour servir la valeur spirituelle de l'œuvre qui est ici
négligée [426].

3.5.3 Le fétichisme de l'objectivation

L'objectivation, le processus artistique qui mène à fabriquer un objet cohérent en soi, est
perçu de l'extérieur, comme le fétichisme de l'art. Cependant, elle est sociale comme produit de la
division sociale du travail[427]. Ce qui est vu de l'extérieur, c'est le fait que par cette objectivation,
l’œuvre a tendance à se figer et, en cela, à renier la dynamique des forces qui se joue dans
l'œuvre. Ce processus s'oppose donc au concept de l'œuvre d'art qui est de saisir l'instant fugitif
d'un processus vivant, en ce qu'il aspire à constituer une unité reposant en elle-même, comme
une réalité en soi, fermée, là où son ouverture seule lui permet de dépasser la réalité empirique,
d'établir une distance avec elle. Si ce lien tendu avec cette réalité empirique vient à être rompu,
elle ne se réduit plus qu'à une forme vide de sens, et retombe dans la réalité empirique, chose
sociale parmi d'autres, marchandise parmi les marchandises[428]. Cette objectivation la rapproche
donc dangereusement de la chose sociale, et entraîne la fausseté de la "fétichisation de ce qui est
processus et instant". Ce risque est cependant nécessaire, ce n'est qu'en tant qu'objectivée
qu'elle gagne son autonomie[429]. La volonté de durer de l'œuvre, de garder ce lien tendu à la
réalité empirique, au sein de son autonomie peut se muer en fétichisme de la durée qui étouffe
l'œuvre d'art par cette exigence d'inaliénabilité[430].

3.5.4 Le fétichisme des moyens techniques

Le fétichisme des moyens techniques qui concerne l'art comme la production sociale et
qui substitue les moyens aux fins desquelles ils sont au service, provient de la rationalité
pragmatique, qui réagit suivant le principe de la conservation de soi, et de finalités prochaines en
finalités prochaines, est obnubilée par ses moyens. L'art y participe mais de manière légitime en
ce que c'est grâce au métier que l'étendue des solutions possibles pour l'œuvre en cours est
limité. Cependant le comportement de la société capitaliste qui masque l'irrationalité de sa
confusion des moyens rationnels et des fins[431] ne laisse pas l'art à l'abri. Le symptôme le plus
récent pour Adorno de cette fétichisation de la rationalisation des moyens, où les moyens
deviennent des fins en soi, est la présentation de schémas d'œuvre, de projets[432]. La force
productive technique se présente mais ne se réalise pas. Le risque est le règne d'une
technocratie, règne de la domination. La valeur de toute construction ne tient cependant pas à
elle-même mais à la place qu'elle occupe dans son rapport au contenu de vérité, sa finalité, dans
l'œuvre [433]. Lorsque le rapport à la praxis devient ainsi fétichiste, en devenant simple pour soi,
en oubliant son idée même qui est d'être pour autre chose, elle trahit sa finalité de prêter sa voix à

56 di 103 10/12/2010 18:42


Introduction a l'esthetique d'adorno http://actuelmarx.u-paris10.fr/alp0014.htm

la douleur du monde, son horizon incertain, le bonheur, comme "centre de force de l'art et de la
théorie"[434]. C'est pourquoi tout progrès en art, pour ne pas être fétichisé, doit être confronté à
son contenu de vérité[435].
De même que l'abandon à la seule technique n'aboutit à aucune œuvre sinon une forme
vide, la croyance nominaliste, issue de son refus de la forme comme être-en-soi spirituel, est
fétichiste en donnant à l'œuvre des pouvoirs qu'elle n'a pas, à savoir en croyant que l'œuvre
s'organisera d' "en-bas", par sa seule force, en s'abandonnant complètement à elle[436].
Enfin suivant le même schéma fétichiste de croire que l'élément fétichisé va produire de
lui-même, avec ses propres pouvoirs, l'œuvre, c'est la catégorie même de nouveau qui le devient
sur modèle de la marchandise qui doit toujours se renouveler. Elle vient à être recherchée pour
elle-même, comme un caractère indépendant. Ce fétichisme est à critiquer dans la chose même et
peut souvent l'être dans des œuvres où des moyens nouveaux côtoient des fins anciennes. Une
nouveauté qui reste abstraite prend le risque du toujours semblable, et la volonté du nouveau
s'associe au toujours semblable du mythe car viser la non-identité revient à l'identification tentée
du non-identique. C'est la perte de l'évidence de l'art qu'illustre sa problématisation comme objet
fabriqué qui devrait pourtant exister pour lui-même qui conduit ainsi à la fétichisation, car le
nouveau, voulu, mais comme autre, serait le non-voulu [437].

57 di 103 10/12/2010 18:42


Introduction a l'esthetique d'adorno http://actuelmarx.u-paris10.fr/alp0014.htm

3.6 Réification

Cette notion largement utilisée par Adorno est présente chez Marx mais a été développé
spécifiquement par Lukacs dans Histoire et conscience de classe en 1926, qui a influencé le
marxisme dit occidental[438]. Cette notion déborde selon E.Balibar[439] l'usage marxien où les
rapports personnels sont remplacés et représentés par les rapports entre marchandises, en ce
que "l'objectivité marchande" devient "le modèle de toute objectivité" et "l'objectivation [W] s'étend
à toutes les activités humaines". Le texte d'Adorno sur son expérience des Etats-Unis Expériences
scientifiques d'un universitaire européen en Amérique donne des exemples de la réification du côté
de l'objet : la standardisation, la transformation de créations artistiques en biens de
consommation, la pseudo-individualisation calculée; et du côté du sujet : le caractère manipulable
de la conscience et son incapacité de faire une expérience spontanée[440].
La réification est une fixation, conformément à l'étymologie qui indique la transformation
en chose, res en latin, ce qui s'oppose au devenir ouvert, fluant et changeant de la vie, connotant
donc la mort, et dont la visée est l'immuabilité et inéluctabilité de l'existant[441]. En figeant les
aspects qualitatifs, une manipulation et l'insertion dans des calculs devient possible. Ceci peut
être illustré par le cas de l'individu qui, salarié, peut être réduit lors de sa notation annuelle à un
salaire, un certain nombre de compétences, de 'qualités humaines' avec une note sur une échelle,
etc. afin de décider de son avenir dans l'entreprise. Mais aussi par cette même précédente
illustration faisant de l' 'individu', l'exemplaire d'un cas abstrait, le cas justement donné ci-dessus.
Enfin cela peut être illustré par un mémoire sur l'utilisation adornienne des concepts issus de
Marx, qui comptabiliserait leur nombre d'occurrences, et qui sur la base d'une statistique en
conclurait au 'centre' de cette utilisation. La cause de cette réification est essentiellement pour
Adorno, le caractère universel de la forme marchandise affectant au premier chef les relations
entre les hommes, car elle est la "réflexion d'un rapport de travail comme s'il était objectif"[442].
Son usage dans la Théorie esthétique est double et répond exactement au double
caractère du fétichisme présenté. D'un côté, c'est la réification occasionnée par les rapports
marchands et qui consiste en une perte de capacité à faire des expériences dont le contenu ne
soit pas déjà recouvert par des catégories les déterminant. De l'autre, c'est la réification
nécessaire de l'œuvre d'art.

3.6.1 Affaiblissement et déformation de la capacité d'expérience

Le phénomène de la réification touche le rapport du sujet à son autre. Adorno caractérise


cette conscience réifiée par trois traits. D'abord la conscience réifiée est une conscience sans
effroi, c'est à dire qui n'est plus touchée par l'autre, ce qui est une condition de la connaissance
qui se trouve relié par là à l'amour pour les choses, à l'Eros[443]. Ensuite, incapable de ressentir
cet autre, la conscience réifiée suppose son immuabilité et inéluctabilité. C'est en ce sens une
conscience mythique, c'est à dire une conscience qui ne voit dans l'autre que du toujours
semblable. Elle se trouve ainsi par-delà les âges mise en relation avec le charme antique[444].
Enfin l'origine de cette conscience qui n'est plus touchée par l'autre est localisée dans
l'abstraction impliquée par le système marchand : abstraction du travail et de la valeur du produit
par le temps de travail qui pose des grandeurs calculables et en premier lieu l'individu réduit à sa
force de travail. La société finit par assujettir le sujet lui imposant des modèles modelés
socialement de ce rapport à l'autre. C'est le cas de l'individu qui est regardé par l'employeur

58 di 103 10/12/2010 18:42


Introduction a l'esthetique d'adorno http://actuelmarx.u-paris10.fr/alp0014.htm

comme une force de travail. La réification a augmenté à l'époque bourgeoise, car après les
conventions féodales, c'est l'ensemble de l'expérience qui devient conventionnelle[445] alors que
celle de la nature était encore possible à l'époque de Kant, ce dont son esthétique du sublime
témoigne. Ce sont alors le rapport au prochain, à la nature, et à l'art qui se trouvent réifiées et la
science positiviste se fait le modèle de ce rapport en surestimant le quantitatif parce qu'il est
mesurable et calculable, au détriment du qualitatif insaisissable[446].
Dans le domaine des relations entre les hommes, des modèles de ces modèles imposés
se décèlent dans des expériences du type de celle du visage d'une jeune fille que l'on ne peut
voir sans penser à la star sur le modèle de laquelle il a été fait, ou du type de celle de la
perception de la nature modifiée selon Proust par Renoir, ce qui suppose qu'on a besoin d'un
modèle pour faire l'expérience[447]. L'expérience de la nature, quant à elle, ne peut plus être
immédiate, puisqu'elle est intégrée dans l'industrie touristique[448] qui médiatise chaque regard
porté par un panneau indicateur. Dans le domaine de l'art enfin, cette incapacité à l'expérience se
lit dans sa vision dichotomique de l'œuvre d'art prodiguant du plaisir et un message, et dans son
incompréhension de l'art moderne qui raconte justement le 'destin' de cette conscience réifiée.
La dichotomie évoquée se formule quant au plaisir censé être prodigué par l'art comme le
fait que l'absence d'un lien sensible immédiat au monde entraîne que la conscience projette ce
besoin sensible sur l'art comme ersatz, dont elle se convainc de se satisfaire contre elle-même,
contre la possibilité d'une vraie satisfaction sensible[449]. Quant au 'message', cette notion tend à
réifier le rapport dialectique entre le contenu philosophique et la technique en une dichotomie
figée, permettant de rendre le contenu philosophique, le caractère spirituel de l'œuvre, ainsi
mutilé, détachable sous la forme d'un message[450], d'une "donnée positiviste", manipulable et
trafiquable[451] C'est l'amputation du contenu de l'œuvre là où le lieu de l'esprit est dans la
configuration de ses composantes[452]. Pour Mahler, une telle formulation détachable serait
"l'absolu est pensé, senti, ardemment désiré, mais n'existe pas. Mahler n'ajoute pas foi à la
preuve ontologique de Dieu, que presque toute la musique antérieure répétait sans réfléchir. Tout
pourrait être juste, et est néanmoins perdu : c'est à cela que répond le tressaillement de sa
musique." Mais Adorno ajoute que seule, cette formulation n'atteint pas l'œuvre, ni celui qui l'a lit
pour qui elle prend une allure abstraite. Ce n'est que dans sa concrétion qu'elle prend son corps
et agit sur le sujet[453]. L'idéalisme absolu de Hegel a participé à ce mouvement en hypostasiant
l'esprit dans sa métaphysique, ce qui le réifie et cela finit par le réduire à "l'idée cernable"[454]. Le
matérialisme au contraire ne signifie pas que l'esprit doive être écarté ou rabattu sur la matière
mais que, contrairement à l'idéalisme, il ne soit pas hypostasié et réifié, isolé abstraitement par ce
biais, et que sa réalisation nécessite son moment contraire, la choséité [455]. Une fois le contenu
devenu insaisissable, c'est le mouvement historique des œuvres d'art en soi qui se trouve réduit à
la position historique des spectateurs par rapport à elles, alors que son mouvement essentiel est
interne et figure une sorte de vie : disparitions successives de ses couches, dissociation de sa loi
formelle, durcissement une fois transparente, vieillissement, extinction[456].
Quant au rapport d'incompréhension de la conscience réifiée à l'art moderne, il se lit
d'abord comme l'accusation portée de la part de cette conscience réifiée comme quoi l'art
moderne gagné par la spiritualisation se serait aliéné sa part naturelle, comme en témoignerait sa
tendance vers le non-figuratif. Cette représentation est erronée en tant que le monde n'étant plus
accessible qu'à travers des verres déformants conçus par la fabrique sociale, et la nature ayant
été elle-même déformée par son ravalement au niveau de la matière, c'est par la formation de son
en-soi, son autonomie que l'art peut rejoindre le plus adéquatement la nature, c'est à dire par ce
que l'on pourrait appeler une imitation intérieure et non une imitation extérieure[457]. La logique

59 di 103 10/12/2010 18:42


Introduction a l'esthetique d'adorno http://actuelmarx.u-paris10.fr/alp0014.htm

des choses coutumières étant rejetée par les œuvres modernes, elles deviennent impopulaires,
comme les œuvres expressives de la seconde école de Vienne[458] qui n'ont pas à être rejeté par
un matérialisme non exigeant, sous prétexte de ne pas être immédiatement populaire, car elle
représente une provocation critique de la réification bourgeoise par le geste de briser cette logique
coutumière[459]. C'est n'est d'ailleurs plus que sous forme d'irruptions sous la forme par exemple
de l'irritation que suscitent les œuvres d'art modernes hermétiques que la rupture possible de la
conscience réifiée devient possible, et donc par une sorte de communication de l'incommunicable,
en tant que la communication a elle aussi été réifiée et ne permet plus que d'échanger des
paroles convenues[460]. Cette incompréhension de l'art moderne engage alors un processus
qu'Adorno a appelé de désartification dont les deux pôles sont le rapport entre le sujet et l'objet,
réduit à un rapport projectif, et la transformation des œuvres en choses parmi les choses.
L'élément mimétique propre aux œuvres d'art qui leur font être semblables à leur autre, société
comme seconde nature, ou propre au sujet qui regarde l’œuvre d'art et cherche à se faire
semblable à elle pour la comprendre, repose sur l'affinité du sujet pour l'objet. Le caractère
universel de la forme marchandise ayant réifié cet élément, il finit par se réduire à la projection du
sujet sur l'objet, projection qui disqualifie l'objet, l'œuvre d'art en question. Ce regard qui fait de
l'œuvre le support de l'écho de soi, en faisant s'évanouir les qualités propres de l'objet est la
désartification de l'art, tendance à la suppression des caractères spécifiquement esthétiques de
l'œuvre[461]. Un doute finit par planer même sur l'art moderne. En effet, il reste difficile à
distinguer dans le rejet de l'expression si elle vient d'une conscience réifiée ou si, convaincue de
l'impossibilité d'une expression immédiate se réfugie dans une expression inexpressive comme
des "pleurs sans larme" . Adorno, dans la fin des années soixante, ne voyait ainsi comme seule
possibilité d'expression que celle qui indirectement se meut "au travers de la structure aliénée et
mutilée des choses"[462]. Kafka en constitue ainsi un modèle, celui d'une mimésis de cette
réification, avec sa prose au style objectif. Par l'écart entre cette prose et les situations
extraordinaires narrées, l'aveuglement social est perçu [463]. Enfin, la conscience réifiée finit par
atteindre l'esthétique dans le relativisme qui rejette la prétention de l'art à la vérité. Il est réifié en
tant que détaché de la chose dont il est question, réflexion sur soi qui ne sait plus faire
l'expérience de l'objet. Adorno y oppose que "les questions techniques peuvent être tranchées" et
donc que par ce biais l'expérience de l'objet peut-être retrouvée[464].

3.6.2 La nécessité et les risques de l'objectivation artistique

La réification de l'œuvre, sa transformation en chose par la technique objectivante est


nécessaire pour sauver dans la durée le fugitif, l'éphémère, qui passent dans les impulsions
mimétiques, éphémère qui sinon partirait dans l'oubli[465]. Son modèle est, en tant qu'éphémère
échappant au destin d'être une chose morte, le feu d'artifice - qui brille puis s'évanouit[466] et sa
première réalisation probable est la tentative de représentation du mouvement dans les peintures
rupestres qui peut être interprétée comme une première résistance contre la réification[467].
L'œuvre d'art vise donc l'horizon d'un langage des choses, en réduisant par la technique la
contingence du sujet et sa seule réalité psychique[468]. Elle est cependant antinomique en ce
que l'intégration croissante des éléments mimétiques, avec l'horizon de devenir une simple chose,
s'oppose à l'expression humaine qui a pourtant besoin de cette réification sans laquelle elle ne
serait plus qu'impulsion subjective impuissante, sombrant dans la réalité empirique. C'est
d'ailleurs cette chose humaine, cette impulsion qui cherche à se mouvoir derrière la réification du
sujet, qui pousse son impuissance à s'exprimer sous forme de langage. La réification est limitée

60 di 103 10/12/2010 18:42


Introduction a l'esthetique d'adorno http://actuelmarx.u-paris10.fr/alp0014.htm

par le rudiment mimétique comme représentant de la vie intacte au sein de la vie mutilée[469].
Cette antinomie se répète comme celle du désir d'éternité auquel la réification prétend donner
accès et "le caractère éphémère de ce qui dans le temps s'instaure comme réalité durable"[470].
La crise entre la sphère de réception et la production se situe alors dans le fait que l'importance
donnée à l'intuition comme "réflexe dirigé contre la réification sociale", comme désir de retrouver
une forme d'immédiateté dans un monde des marchandises qui, orienté selon le principe abstrait
de l'échange, l'empêche, est mis en échec par la réification à l'œuvre dans l'art, comme ce qui
permet, par une synthèse d'éléments en rapport de forces, de lui donner une forme objective.
L'intuition ne peut accéder immédiatement à l'œuvre objectivée aux moyens d'éléments de
pensée.[471], ni l'imagination s'introduire librement au sein de l'exigence constructive[472]. Ce qui
se meut dans la réalisation de cette construction est alors la part spirituelle de l'homme, sa "force
d'objectivation"[473] qui se fixe dans l’œuvre. La réification est en cela élaboration spirituelle[474]
et s'oppose par cette réalité non-chosale qu'est l'esprit, à la réalité chosifiée[475]. L'idée de
classicité [476] se comprend comme propre aux œuvres dont l'objectivation a le mieux réussi.
L'art moderne depuis Baudelaire se caractérise la protestation de l'art contre la réification
dans le monde moderne et sa critique se développe par l'expérimentation des archétypes de cette
réification par le moyen de la forme poétique[477]. "Les œuvres modernes s'abandonnent
mimétiquement à la réification, à leur principe de mort", à savoir au fait qu'en extrayant des
éléments de la réalité empirique et en les objectivant dans l’œuvre, ces éléments, perdant leur
immédiateté, perdent l'immédiateté de leur vie[478].
Les risques de cette opération d'objectivation sont en premier lieu l'expulsion radicale du
sujet et donc, la finalité d'exprimer la douleur du sujet étant reniée, elles retombent dans la réalité
empirique. Cette réification des œuvres à la "littéralité barbare" est une conséquence du refus de
l'apparence esthétique, s'identifiant par là à ce qui est, à la chosalité, en expulsant toute trace du
sujet, de l'humanité. C'en est ainsi de la "toile et matériau sonore brut" qui ne peuvent plus
camoufler leur réalité et qui se confondent ainsi avec le principe de réalité et d'adaptation,
supprimant la distance au monde. Or selon Adorno, l'œuvre d'art qui n'est pas identique à la
réalité empirique, qui s'en détache, perd dans ce mouvement sa littéralité[479]. Il faudrait étudier
dans le cadre de cette analyse si, au-delà de son illustration par le happening, elle s'applique au
mouvement plastique 'Support Surfaces' qui cherche à montrer le matériau brut (le cadre, la toile,
etc.) et à D.Buren qui à la fin des années soixante expose de la toile pré-rayée de bandes
verticales blanches et colorées de 8,7 cm et dont les deux extrêmes sont recouverts de peinture
blanc mat, et ce pour ne pas imposer au spectateur les débordements de son imagination mais lui
donner à voir ce qui est simplement là[480]. En art le positivisme guette ainsi les œuvres qui
rejettent le sens, comme sens emphatique de l'existence, car cela peut constituer une résignation,
"consistant en des sentences protocolaires [W] s'adaptant à la réalité donnée"[481] et dont la
technicité se fige en "habileté tournant à vide" par l'oubli de sa raison d'être, de ne pas être pour
soi, bien que ce moment de fixation sur les moyens ait pu se justifier auparavant comme réaction
contre la prétention à l'œuvre de s'organiser naturellement comme un organisme[482]. Ces
œuvres s'abandonnent alors à la conscience réifiée, elles deviennent indifférentes au matériau
sensible et se réduisent au complément subjectif juste nécessaire à effectuer le calcul[483].

3.7 Aliénation

61 di 103 10/12/2010 18:42


Introduction a l'esthetique d'adorno http://actuelmarx.u-paris10.fr/alp0014.htm

3.7.1 Aliénation comme étrangeté à soi et comme puissance déterminante

La notion d'aliénation est reprise par Adorno à la suite de Hegel, Feuerbach et Marx, pour
décrire deux phénomènes, celui de l'étrangeté d'un monde comme d'une puissance étrangère sur
laquelle on n'a pas de prise, qui s'impose à soi, et ce jusqu'au plus intimes déterminations de
l'individu, étrangeté plus ou moins explicite pour celui-ci. Ce monde, c'est la société qui est figée
en seconde nature, une puissance face à l'impuissance de l'individu[484]. L'aliénation est alors le
signe d'une dépossession du monde et de soi, qui se comprend en rapport avec les notions de
réification et de liberté du sujet.
Adorno montre son influence sur la production pour la sphère du divertissement et la
sphère artistique, et son influence sur les comportements typiques vis à vis de l'art. C'est
l'occasion pour lui de défendre l'art moderne qui peut présenter un aspect hermétique face à l'art
directement engagé, comme un art dont l'absence de concessions et l'exigence en font un art
essentiellement critique, en particulier de l'espace musical ouvert par Schönberg dans lequel il
s'est lui-même engagé par la critique et la composition[485]. Sans se pencher spécifiquement sur
les facteurs déterminants de cette aliénation, question qui a fait que cette notion a perdu son
aspect plus ou moins central chez le Marx d'avant l'Idéologie allemande pour ne plus désigner
qu'un phénomène par rapport auquel ce qui importait était d'en expliquer la genèse[486], Adorno
répond à l'exigence de n'en pas rester à l'énoncé de l'aliénation en la spécifiant selon son
influence dans la sphère esthétique.

3.7.2 Influence sur la sphère du divertissement

La sphère du divertissement est le lieu de ce qu'Adorno nomme la désartification, la perte


du caractère artistique. La tendance à cette désartification[487] rend compte du mouvement qui
consiste à rendre proche des hommes les œuvres par l'adaptation par exemple, comme la
pratique de coupures dans une symphonie pour ne retenir que les passages les plus 'efficaces'
ou 'impressionnants', et en faire des 'compilations'[488]. Or cette pratique de ce qu'Adorno et
Horkheimer ont nommé l'industrie culturelle, nom qui annonce bien ce dont il s'agit, à savoir la
sphère de production de type industrielle de biens culturels, témoigne de ce qui a été enlevé à la
plupart des hommes, la capacité de faire sa propre expérience d'un phénomène différent de soi,
de son ordinaire. L'expérience de l'individu réduite à la réaction stéréotypée après inculcation n'est
plus vraiment une expérience en ce qu'elle répète ces schémas appris. L'identité concrète de
l'individu, ce qui lui est propre et qui lui permettrait de faire cette expérience a été refoulé et
substitué par une identité artificielle dont l'intérêt pour l'industrie culturelle est la manipulation plus
aisée à fin de profit. Car si le calcul statistique lui permet de déterminer des profils et en vis à vis
leur goût, la consommation de ses produits sera assurée comme la réussite financière. Les
productions télévisuelles qui reproduisent sans scénario élaboré la propre vie des individus est
plus proche du spectateur, ne lui demandent que peu d'effort puisque se schémas de pensée lui
sont restitués devant lui - qu'un film dit d' 'art et d'essai' qui demande un effort intellectuel. et un
certain niveau culturel - et donc aussi un rapport de classe.

3.7.3 Influence sur la production artistique et l'art moderne

La sphère de la production artistique se distingue de la précédente en ce que l'œuvre


d'art instaure une distance avec la réalité empirique, à savoir le monde quotidien de la pratique -
vie professionnelle, loisirs et même vie privée - réglée suivant les principes d'échange, de
conservation de soi et de rationalité coordonnant des moyens à des fins particulières données.

62 di 103 10/12/2010 18:42


Introduction a l'esthetique d'adorno http://actuelmarx.u-paris10.fr/alp0014.htm

Cette distance s'expérimente d'abord par le fait que chaque œuvre est découvre un certain monde
- ainsi en est-il immédiatement pour la littérature ou la peinture mais pour la musique aussi
comme monde au moins sonore. Le rapport instauré avec le phénomène d'aliénation va alors
distinguer les productions. Selon Adorno, l'art moderne a été celui qui n'a pas refoulé ce
phénomène en donnant à penser que l'individu vivait harmonieusement dans et avec ce monde
qui lui semblait sien, en répondant harmonieusement à chacune de ses impulsions, mais qui en
porte les stigmates. "L'art est moderne grâce à la mimésis de ce qui est durci et aliéné"[489].
L'aliénation sociale est reprise par l'art moderne qui ne peut que refuser toute belle forme
harmonieuse. Sa forme est brisée comme la brisure séparant le sujet du monde - de l'objet -,
témoignage de l'aliénation[490]. L'aliénation et auto-aliénation du jeune Marx[491] signifie pour
Adorno la situation antagoniste qui est un moteur de l'art moderne sans que l'art en soit une copie
ou une reproduction. La dénonciation de la situation se fait par son transfert dans l'image - l'imago
- où une liberté est gagnée là où dans la réalité cette liberté dans la réalité se fait encore
attendre[492].

Du point de vue historique, et donc non selon l'idée, Adorno fait référence, pour la notion
d'art moderne, aux œuvres qui viennent, en littérature, après Baudelaire et son intention de
s'immerger dans le monde capitaliste moderne; en musique, après Schönberg qui va ouvrir à la
complète atonalité et au dodécaphonisme; en peinture, après Manet qui ouvre à
l'impressionnisme. D'une manière plus générale, c'est un art d'après la féodalité, de l'installation
définitivement dominante du monde bourgeois et du capitalisme. C'est l'art des débuts de la forme
aliénée de la vie où des puissances extérieures déterminent le plus intime de l'individu [493]. Selon
l'idée, l'art moderne "s'éloigne de la logique des choses coutumières et englobe les produits de la
culture de masse, marqués au fer du profit" [494]. A partir de l'expérience de cette aliénation, cet
art moderne, par mimésis, devient éloquent en en étant l'expression, à la différence d'un art qui
refuserait cette réalité en faisant croire à une autre, et tomberait ainsi dans l'idéologie[495].
L'aliénation va de pair avec la chosification - Versachlichung - ou la réification -Verdinglichung - en
ce que ce qui a été perdu et qui faisait la valeur de la vie, à savoir la capacité à faire une
expérience - de la nature, de l'autre, du monde, de l'art, de soi, de ses impulsions - est remplacé
par la capacité à répéter et appliquer un modèle figé issu à l'origine de ces expériences. Ainsi en
est-il par exemple de l'expérience de la tristesse dont les signes et les événements sont identifiés
pour ensuite être manipulés, et en ce sens sont chosifiés, mis devant soi à l'état de chose
manipulable ayant prétendument des propriétés, en particulier, celles de déclencher la tristesse
ou de bien représenter la tristesse.
Cette étrangeté que constitue cette puissance qu'est aujourd'hui celle de la société
comme seconde nature, comme tout qui n'est pas maîtrisé, mais où règne partout l'administration
appliquée des choses et des êtres, "l'universalité administrative", l'art la rend accessible en
exprimant le frisson qu'elle procure par sa présence universelle dans chaque chose ou être
particulier, et cette expression est une mise en image, une théâtralisation et par sa distance,
devient critique, comme lorsque l'on montre une photo d'une ville détruite, geste qui dit "voilà ce
qui a été fait", mais avec la différence essentielle de la mise en forme, du caractère non littéral de
ce qui est montré et qui est essentiel en ce qu'elle intègre une autre attitude à l'égard de l'autre
que soi, une attitude qui cherche à sortir de la domination de l'autre, pour le laisser s'exprimer. Or
dans le cas d'une photographie sans mise en forme, il n'y a que répétition de ce qui est,
renoncement, victoire de ce qui est, de la société telle qu'elle est constituée et qu'elle fonctionne.
Ainsi donc, l'art moderne cherche à rendre accessible à l'expérience l'aliénation et cela même qui
fut aliéné et chosifié. Et ce dont les hommes n'ont plus la maîtrise - dans l'intérêts de
quelques-uns - prend les traits des anciennes puissances naturelles incontrôlées, aux pouvoirs

63 di 103 10/12/2010 18:42


Introduction a l'esthetique d'adorno http://actuelmarx.u-paris10.fr/alp0014.htm

mystérieux, tel le mana[496]. Cependant l'homme qui est devenu maître de cette nature
enchantée qu'il a désenchanté, l'a en même temps chosifié, a fait de la nature une chose quasi
morte là où le charme précédent avait, malgré l'illusion, la force et le dynamisme de la vie[497].
Par réaction à l'expérience de l'aliénation, l'art développa de nouvelles techniques pour rompre
avec les techniques traditionnelles, étrangères, imposées et perpétuant l'aliénation. Adorno
s'intéresse en particulier au montage - photographique, pictural et puis cinématographique dont il
voit l'apogée avec le surréalisme - et ce qui lui succéda, la construction.

3.7.3.1 Le montage
Le montage vient en réaction à l'impressionnisme. Celui-ci avait été la tentative de
sauvegarder l'élément aliéné et hétérogène, devenu étranger au sujet, par la recomposition
homogène dans une image par de petites touches colorées de tous les objets, les habituels
comme les nouveaux issus de l'ère industrielle. Il a échoué car alors qu'il cherchait une
réconciliation, une paix du sujet avec le monde aliéné, tout en prenant sur lui ses stigmates, à
savoir en essayant de retrouver un semblant d'inscription sensé de l'homme dans le monde, c'est
"l'élément chosal prosaïque" qui finit par être plus important que le "sujet vivant" et la tentative de
réconciliation comme l'aspect forcé du mensonge de rendre propre au sujet les objectivités
menaçantes du monde. Le montage cubiste ou surréaliste a consigné cette échec en
s'abandonnant au monde, et cela après une première étape figurée, en intégrant directement "les
ruines littérales" du monde - comme du papier journal par exemple - intégration qui consomment
la rupture avec le monde[498]. Cependant, en avouant cette rupture et s'y pliant, il est la
"capitulation intra-esthétique de l'art devant ce qui lui est hétérogène", avouant son "impuissance
face à la totalité du capitalisme tardif" [499].

3.7.3.2 La construction
La construction va plus loin que le montage en ce qu'il ne s'arrête pas à l'organisation
d'éléments donnés mais décompose jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien de significatif en soi les
éléments avant de les recomposer selon l'orientation essentielle de leur totalité[500]. Ce procédé
est une tentative de résister à la souffrance de l'aliénation car elle ne laisse pas tel quel les objets
issus de la réalité empirique, ce qui serait une forme de renoncement, mais les décompose pour
les recomposer avec rationalité. Elle vise en cela "l'horizon d'une rationalité intégrale"[501]. En
effet, une rationalité qui ne serait plus particulière comme celle qui a cours dans la monde,
particulière car servant des intérêts particuliers, mais universelle ferait cesser ainsi la violence que
cette particularité implique, violence contraire à la finalité de la raison qui est le bonheur.
Cependant dans cette construction esthétique s'annonce deux futurs possibles sans qu'on puisse
décider vers lequel la tendance se dirige, la fin du travail ou la réification totale. En effet, la
construction n'acceptant plus a priori ni les schémas pré-établis ni les objets tels quels, répond en
cela à la volonté nominaliste[502] de ne pas étouffer l'élément particulier, individuel sous des
catégories générales ou des schémas. Cette impulsion s'est réalisée dans la dynamisation des
structures des œuvres, par le développement musical par exemple ou l'intrigue en littérature, à
savoir par le développement du discours des éléments individuels posés par l'œuvre. Or
l'équivalent dans la réalité de ces développements, est le processus de vie, de travail, dont le
progrès s'est révélé illusoire puisque rien ne change réellement dans la société, que le travail se
perpétue alors que le stade atteint par les forces productives permettrait de cesser ce travail selon
Adorno. Ce piétinement constructif exprimé adéquatement par Beckett où le déroulement est un
déroulement sur place, peut codifier à la fois la démission du sujet et l'aliénation absolue comme
étant dorénavant le propre de l'art ou bien l'anticipation d'un état réconcilié au-delà du statique et
du dynamique[503].

64 di 103 10/12/2010 18:42


Introduction a l'esthetique d'adorno http://actuelmarx.u-paris10.fr/alp0014.htm

Le mouvement historique des œuvres d'art suivant l'exigence de la mise en forme est alors
celui d'une auto-aliénation en ceci que cette recherche de toujours plus d'objectivité, l'exigence
immanente d'intégration totale des éléments hétérogènes, a comme horizon l'objectivité absolue
qui a perdu toute part humaine, toute trace des impulsions mimétiques, pour n'être plus que
chose[504]. Cependant cette extériorisation de l'œuvre grâce à ses procédures, qui mène à
l'objectivation, cette aliénation permet de sortir du solipsisme[505]. Le risque est ainsi déjà identifié
en musique par Adorno qui fustige les procédures aliénées et chosifiées qui utilisent le hasard
pour confectionner l'œuvre, en ce qu'elles renoncent à la liberté du sujet, et figurent le
renoncement[506].

3.7.4 Influence sur le contemplateur

Le comportement typique du contemplateur aliéné est de refuser qu'on lui montre à quel
point il l'est, ce pourquoi il refuse les œuvres critiques qui enregistrent cette aliénation et cherche
les 'œuvres' lisses sans conséquence que prodiguent l'industrie culturelle. Cette attitude se
développe dans les idées en façonnant celle de la permanence que les oeuvres devraient avoir
alors que c'est un moyen de s'assurer d'elle, de pas la perdre et donc de se garantir avec elle du
"non-aliéné"[507]. Ce refus n'est pas seulement instinctif mais aussi appris en tant qu'il sert la
perpétuation des choses telles qu'elles sont et qui seraient mises à mal si l'individu devenu
pleinement conscient du fait qu'il est manipulé car il réagirait contre cet état. Ce refus répond
donc aussi au fait que le surmoi esthétique - à savoir l'idéal artistique à laquelle la personne
aspire intérieurement - est aliéné, composé de modèles extérieurs figés qui l'ont constitué. Ces
modèles sont des écrans entre l'individu et ses impulsions mimétiques réprimées par là même, et
l'œuvre dont il s'agit de faire l'expérience. Ils empêchent donc cette expérience adéquate qui
nécessite les impulsions mimétique du sujet pour suivre les courbes de l'œuvre[508]. Là où le
spectateur aimerait que l'objectivité de l'œuvre d'art atténue son aliénation dans la société
d'échange, elle reste dans son intransigeance, correspondant au respect de la logique de l'objet,
et renchérit dessus sans complaisance[509].

3.8 Bourgeoisie

Le monde bourgeois qui a dominé le XIXème siècle jusqu'à aujourd'hui, après le monde
féodal, est celui du mode de production capitaliste. Adorno trace une physionomie de son rapport
à l'art, tracé dont la ligne directrice est le caractère limité et non universel de la liberté dont il a
permis l'avènement et dont le signe est présent dans la sphère esthétique. Outre ces signes, le
rapport bourgeois à l'art fait émerger quatre principes contredisant une pleine émancipation : la
conservation de soi non dialectique, l'échange, la propriété, et le travail. Enfin, la perpétuation du
monde bourgeois solidaire du mode de production capitaliste nécessite que l'art ait une fonction
de réconciliation.

3.8.1 Liberté partielle

Le mouvement d'avènement de la bourgeoisie a été celui d'une libération de l'esprit par


rapport au monde féodal aux multiples conventions. L'œuvre d'art bourgeoise se devait donc
d'être nominaliste. Cependant, une fois la bourgeoisie installée, l'esprit s'est de nouveau retrouvé
assujetti. C'est un de ses invariants de promettre la liberté et en même temps de l'empêcher,

65 di 103 10/12/2010 18:42


Introduction a l'esthetique d'adorno http://actuelmarx.u-paris10.fr/alp0014.htm

comme peut le témoigner au cours de la Révolution française les versions successives des
constitutions, où est repérable le combat gagnant de la bourgeoisie d'assurer politiquement le
maintien et le développement de la propriété[510] et dans le domaine de l'art, la copie de style
propre au XIXème. L'antinomie de la liberté bourgeoise se montre en ce que l'art, qui a gagné son
autonomie extérieure - vis à vis de ses commanditaires - avec l'avènement de la bourgeoisie la
perd à nouveau intérieurement du même coup, en ce que dans l'idée elle devrait s'opposer à la
copie des styles d'une époque qui l'a précédé, et dans la réalité, restauratrice, elle empêche un
développement radicalement autonome de l'art, qui autoriserait de "réaliser librement de soi-même
quelque chose d'authentique"[511]. Cette contradiction se retrouve au niveau de la théorie, l'esprit
bourgeois y étant a priori hostile, en tant que susceptible d'être critique, et en même temps, elle
se retrouve dans l'autonomisation de la raison, avec la primauté de la raison pratique chez Kant et
Fichte[512]. Le rejet de principe de la tradition[513] par la bourgeoisie, dont le modèle social est
son renversement du féodalisme, qui s'exprime en art par la négation de la tradition esthétique en
tant que tradition, est donc abstrait en ce que les styles précédents ne sont pas bannis. Et là où a
lieu un développement propre à la bourgeoisie, dans le roman, son contenu thématique étant la
vie et la société bourgeoise, cela constitue une intégration de l'art, à la bourgeoisie, plus forte
qu'auparavant. A travers le roman, l'avènement de la bourgeoisie rend alors plus manifeste le
caractère social de l'art là où l'épopée chevaleresque de l'époque féodale était "hautement
stylisée et distanciée". L'art devient d'autant plus social par son embourgeoisement[514].

3.8.2 Quatre grands principes bourgeois : conservation de soi, échange, propriété et


travail

Le principe de conservation de soi de la bourgeoisie est appauvrissant en ce qu'il repose


sur l'absence d'ouverture à l'autre, sur l'absence de réalisation de soi dans l'autre que le projet
hégélien dialectique se proposait de réaliser pour surmonter la scission entre le sujet et l'objet.
Cela semble tenir à ce qu'Adorno identifie comme le centre de l'ontologie bourgeoise, le tabou
mimétique, et qui est selon lui lié à l'interdit sexuel, au refus de l'expérience, et de tout ce qui n'est
pas décidé a priori[515]. Ce principe se décline alors dans un practicisme reproductif du monde
auquel il reproche à l'art de ne pas prendre part, l'art qui suspend la praxis[516]. Cette activisme
est cependant intégré dans l'art dans ses procédés comme l'illustre Beethoven qui réagit envers
les détails comme les sciences de la nature, lui enlevant ses qualités, puis développant son travail
à partir de cellules insignifiantes[517].
Le principe d'échange a son application en art en ce que l'œuvre d'art doit donner
quelque chose pour l'esprit bourgeois, là où l'expérience authentique est une expérience
spirituelle de l'identification à l'œuvre d'art par la sortie du sujet hors de soi[518]. Ce principe est
donc la réalisation du principe de conservation de soi sans dessaisissement, sans dialectique du
sujet et de l'objet. Ce principe de l'échange s'associe avec l'utilitarisme[519] auquel ne répond pas
adéquatement l'œuvre d'art. Pour répondre à ce principe, la valeur d'usage sera modelée sur le
plaisir à prodiguer.
Le principe de propriété se décline dans le domaine de l'art de trois manières. D'abord,
l'art étant pris comme propriété culturelle, il se trouve chosifié, figé, comme le sont les œuvres
classiques dont une perception authentique n'est plus possible selon Adorno. La relation à
l'œuvre d'art est déformée et faussée au point où l'œuvre est assimilée à une propriété accessible
mais pouvant être détruite par la réflexion, sur le modèle d'un bien exploitable dans l'économie
psychique, avec la peur concomitante de perdre son bien[520]. Ensuite elle fait naître la catégorie

66 di 103 10/12/2010 18:42


Introduction a l'esthetique d'adorno http://actuelmarx.u-paris10.fr/alp0014.htm

de durée, le spirituel devant lui aussi devenir comme la propriété, transmise et solide[521]. Enfin,
le 'béotien' attend que l'œuvre d'art lui rapporte quelque chose en l'assimilant ainsi faussement en
propriété, comportement d'auto-conservation[522], comme la volonté de disposer d'un objet
manipulable, attendant "du tableau ou de la pièce de théâtre un contenu solide auquel il puisse
se tenir et qu'il puisse palper"[523]. Face à ce comportement attaché à la propriété des choses et
des êtres, Adorno rappelle que la liberté doit être liberté par rapport au principe de propriété, et ne
doit ainsi pas pouvoir être possédée. Dans un état de liberté, il ne peut être dit : 'je possède la
liberté'[524].
Le principe bourgeois du travail s'est imposé en art en commençant par s'opposer au
féodalisme qui le précédait, et par rejeter "l'hédonisme ludique" du XVIIIème siècle[525]. L'ethos
bourgeois glorifie au contraire le travail comme création humaine avec le danger de tomber dans
le productivisme sans égard pour la finalité de cette production - 'il faut produire'. Ce pathos
bourgeois du travail, alors qu'il pourrait devenir inutile, est critiqué par les œuvres qui en sont une
face moqueuse en tant que l'activité répétitive, pour elle-même devient ridicule[526], mais contraint
l'artiste avec la notion bourgeoise de profession - pour gagner sa vie -, en ce qu'elle oblige à
continuer dans la voie choisie, et produire même si l'artiste n'en ressent pas la nécessité
immanente, ce qui entraîne une indifférence objective dans le résultat[527]. Comme corrélat, il
veut que le contemplateur ne fasse pas d'effort, deux éléments trouvant leur application dans le
concept de génie comme créateur puisqu'avec le génie, l'œuvre est moins considérée - ce qui
demanderait un travail - que l'individu et sa biographie - ce qui ne demande pas de travail [528].

3.8.3 Idéaux bourgeois de l'art : réconciliation, satisfaction, intuition

Adorno diagnostique l'attente bourgeoise en matière d'art comme un domaine pouvant


servir à convaincre que le monde tel qu'il est, est réconcilié, qu'il est tel qu'il devrait être, comme
un domaine devant apporter du réconfort, de la consolation - sans espoir-, un loisir "supérieur".
En outre, l'apaisement que doit proposer le monde affirmé par l'art dans sa forme, serait projeté
sur le monde-ci qui l'a produit et dont il emprunte les éléments à mettre en forme, qui doit ainsi
être accepté tel qu'il est. Même si cet aspect affirmatif et donc consolateur ne peut être totalement
supprimé, l'art ne s'y réduit pas comme le montre ses manifestations dont le début du siècle est
emblématique (refus de la tonalité en musique, du figuratif en peinture, du narrateur omniprésent
et omnipotent en littérature par exemple)[529]. Pour la bourgeoisie, l'œuvre d'art ne doit pas
vouloir transformer, mais être en paix avec le monde, être pour tous, et se régler sur les formes
acceptées de la conscience publique. Cela est une défense de l'ordre établi[530]. La bourgeoisie
cherche à neutraliser l'art ou à l'intégrer comme allié du contrôle social[531] dont son inquiétude
sur l'état de l'art, sur l'inconnu de son futur, témoigne [532].
L'esprit bourgeois attend de l'art qu'il puisse en tirer quelque chose pour le plaisir
uniquement, pour sa distraction alors que la vie reste ascétique ce qui donne à dire à Adorno la
belle formule : "Le bourgeois désire que l'art soit voluptueux et la vie ascétique; le contraire serait
préférable"[533].
L'esthétique de la bourgeoisie se fonde sur la doctrine du caractère intuitif de l'art,
entendu comme le primat de l''immédiateté sensible, au détriment de toutes les médiations, dans
l'art. Cette doctrine est politique en ce qu'elle vise à privilégier les œuvres d'art aux belles formes
achevées qui, comme fait social, font rejaillir leur bonté sur le monde social. D'autre part, cette
esthétique se fonde sur le fait que l'œuvre doit être le lieu d'un repos, ce que le terme bourgeois

67 di 103 10/12/2010 18:42


Introduction a l'esthetique d'adorno http://actuelmarx.u-paris10.fr/alp0014.htm

de 'perfection formelle' emblématise. Il est à bannir selon Adorno comme masquant les antinomies
et contradictions de l'art et de ses œuvres, ce qui explique que l'art moderne, conscient des
contradictions s'oppose à l'idéal classique[534]. En effet c'est l'oppression de la nature par le
monde bourgeois qui constitue le contenu que l'art se doit de mettre en forme par le biais de ce
que ce monde condamne, stigmatise, bannit ou interdit, de ce qu'il n'a pas encore été intégré,
"approuvé et pré-formé", participant ainsi aux forces qui critiquent le statu quo par le moyen d'une
négation déterminée. Cette part de prise de conscience non discursive a pour but la réalisation de
"ce qui est propre aux figures historiques du naturel et de sa subordination" par un aspect
chaotique s'il le faut et non un "ordre sensible et concret" comme le souhaiterait une doctrine
idéaliste qui étoufferait la nature sous sa volonté impérieuse[535] et qui dans le repos attendu du
commerce des œuvres en font des choses, alors que c'est lorsqu'elles vibrent des tensions du
monde qu'elles témoignent de leur spiritualité et de leur vie[536]. Cet idéal du repos se retrouve
dans le modèle de la division de la vie sociale en travail et loisir, dans la réception de l'art qui doit
apporter du réconfort, du plaisir d'un côté, et de l'autre donner un message conceptuel[537], et
dans son irritation face aux nouvelles 'écoles' que forment les mouvements artistiques qui sont à
la fois un rejet de la tradition dans une négation déterminée et leur successeur, là où l'art devrait
être "comme l'amour : purement spontané, involontaire et inconscient"[538]. Ce calme et cette
sérénité attendus de l'art se retrouvent dans l'absence de trouble souhaitée pendant les loisirs de
l'individu de caractère bourgeois, où il ne veut pas entendre des récriminations sur la qualité des
productions auxquelles il s'adonne, l'art étant ravalé au rang de "rêve synthétique", ce qui est
encouragé par le système dont on ne doit pas prendre conscience sous peine de la mettre en
péril[539]. Enfin cet idéal conciliant pose que les antinomies objectives - comme celle de
l'objectivation nécessaire de l'art mais qui absolutisée supprime l'art en le ravalant au rang de
chose - sont résolues par des moyennes entre les extrêmes, moyenne qui ne fait que dissimuler
ceux-ci qui finissent par la briser[540].

68 di 103 10/12/2010 18:42


Introduction a l'esthetique d'adorno http://actuelmarx.u-paris10.fr/alp0014.htm

4 LES CATÉGORIES DE LA TRANSFORMATION DU MONDE

En 1968, comme si cela venait après une lecture de la 11ème thèse sur Feuerbach de
Marx[541][542], D.Buren fustige l'art avec la volonté de le renverser, le faire s'effondrer de son
piédestal, avec une conjonction de deux pensées dont les formules "l'art détourne des choses. Il
ne fait pas prendre conscience des choses" et "La machine psycho-sociale n'éclatera pas contre
une neutralité, mais contre une agression révélée grâce à cette neutralité, agression qui, entre
autres, est celle de l'art" sont centrales. "S'il y a une contestation possible, elle ne peut être
formelle, elle ne peut qu'être fondamentale, au niveau de l'art et non au niveau de la forme que
l'on donnera à l'art" "Il en sera toujours de même si l'art restera approche du réel et non propre
réalité". "L'art est le plus beau fleuron de la société telle qu'elle est et non le signe prémonitoire de
la société telle qu'elle devrait être, cela jamais"[543].
Au même moment Adorno est en cours de rédaction de la Théorie esthétique. Cette question du
rapport entre cette exigence de transformation du monde et l'art n'y est pas occultée mais trouve
une réponse inverse à celle de Buren. C'est cette réponse que l'on tentera de suivra à travers les
thèmes marxistes de la praxis, de l'utopie, de la critique politique, de la lutte des classes, et enfin
du rapport entre forces et rapports de production.
Dans cette constellation de thèmes, l'élément central du double caractère de l'art pour
Adorno, comme élément social et élément autonome encore déterminé socialement dans cette
autonomie semble répondre aux éléments centraux de Marx que sont le double caractère du
travail, comme travail abstrait et travail concret, le double caractère de la marchandise, comme
valeur d'échange et valeur d'usage, le doublet forces et rapports de production. Plus
généralement ce double caractère va se trouver relié par des médiations avec l'ensemble des
couples de notions philosophiques , en premier lieu les couples réel et conceptuel, théorie et
praxis, politique et économie. La clef de la médiation sera elle-même le couple individuel/universel.

4.1 Praxis

Le terme de praxis codifie la question d'une pratique, d'une activité politique, artistique, ou
autres qui soit ou non porteuse d'émancipation. Le texte qui l'aborde directement est Théorie et
pratique dans Modèles Critiques. Ce texte est obnubilé, certainement de par sa situation, car il a
été écrit alors que des reproches avaient été faits à Adorno de rester dans une tour d'ivoire et de
ne pas s'engager franchement politiquement, par la question de l'activisme qui, dans l'urgence et
l'attente pressante du changement, ne s'embarrasse pas de trop longues réflexions théoriques et
des résistances individuelles qui les portent, suspectées rapidement de servir le statu quo. Dans la
Théorie esthétique, le cas de l'art est considéré. La praxis serait dans son idée pour Adorno
"l'ensemble des moyens permettant de réduire la pénurie; elle serait indistincte de la jouissance,
du bonheur et de l'autonomie qui sont la forme sublimée de ces moyens"[544]. Le stade du
bonheur sur terre est donc au-delà de la praxis actuelle, de l'emprise du travail. Le lieu de l'art
montre doublement le schéma d'une meilleure praxis en ce qu'en premier lieu l’œuvre d'art
cherche en soi à réussir une synthèse non-violente dans un but d'expression et non d'exploitation,
et par là d'échapper à la répétition sans fin du geste dominateur qui fait taire ce sur quoi il
s'exerce, qui est la praxis d'une conservation brutale de soi dans le statu quo, qui certes conserve
et reproduit tant bien que mal la vie jusqu'ici mais dans des conditions de plus en plus difficiles et
précaires - emplois précaires, écosystème fragilisé, menace de guerre permanente. En second
lieu, c'est la contemplation des œuvres d'art par le spectateur, qui donne un modèle d'attitude qui

69 di 103 10/12/2010 18:42


Introduction a l'esthetique d'adorno http://actuelmarx.u-paris10.fr/alp0014.htm

en tant qu'arrachement à la praxis immédiate est une forme de praxis comme refus d'entrer dans
le jeu. L'art présente ainsi le schéma d'une praxis différente, en s'abstenant de la praxis
réelle[545], ce qui dénonce le mensonge de la production comme bonheur, et fait penser au stade
suprême du bonheur chez Aristote qui est la contemplation, bien que dans les conditions
actuelles, ce refus de la praxis sociale dominante sous forme d'expression ou de contemplation a
une valeur de praxis d'une manière négative et ne pourrait être la pure contemplation que dans un
état réconcilié. La promesse de bonheur sensible que l'art veut tenir montre par différence que la
praxis actuellement dominante qui est un practicisme est un obstacle à sa finalité comme
bonheur. L'écart entre la situation réelle et l'utopie peut être mesuré par la négativité de l'œuvre
d'art, comme chez Kafka[546]. Cependant cette praxis n'est qu'une anticipation, une promesse
donnée par son apparence sur une praxis qui n'est pas garantie, une promesse de bonheur et
non le bonheur[547]. La rupture de l'art avec la praxis actuelle, quand elle est destinée à réaliser
une praxis permettant à ce qui est diffus de s'exprimer est donc une rupture avec la raison
pragmatiste obnubilée par ses moyens[548]. Cette raison qui infuse la praxis sociale,
essentiellement recherche de moyens tend à devenir irrationnelle car elle tend à se prendre
elle-même pour sa propre finalité alors qu'elle n'est qu'un moyen[549]. Alors que le but de la
praxis est un état réellement transformé par une praxis consciente d'elle-même, la raison qui
l'innerve n'est pas consciente de son geste[550].
Ce caractère de praxis de l'art prend souvent le nom de comportement chez Adorno, une
position vis à vis de l'objectivité. Elle n'est donc pas l'effet social des œuvres mais elle s'insère
dans leur contenu de vérité[551]. Les œuvres d'art ont transformé leur praxis originellement
magique dont le but était d'influencer la nature - les peintures rupestres d'animaux sont
interprétées comme des moyens de prendre le dessus sur l'animal - en moyen de faire prendre
conscience de la praxis sociale[552]. Leur pratique de structuration formelle des contradictions
réelles témoigne pour le fait qu'elles ne sont pas réductibles à une fuite devant la praxis politique
immédiate. Comme prise de position implicite, son effet politique ne peut qu'être
qu'essentiellement médiat[553]. Sa négation de l'essence pratique, l'art agissant moins réellement
dans le monde pratique qu'il ne s'en abstient, ouvrant la possibilité d'un regard critique sur le
mensonge du practicisme[554], au-delà d'être une forme de comportement et de contestation,
permet à la praxis sociale de revenir mais neutralisée dans l'art. Car la formation de l'œuvre
nécessite une technique dont l'histoire tient pour une part à des emprunts par mimésis du monde
social dont la force imprègne le sujet. C'est ainsi que chez Beethoven, son procédé de
décomposition en éléments insignifiants et de recomposition est un analogon du processus
manufacturier où le processus de production est divisé en petites tâches se coordonnant.
Cette forme critique de praxis pose la question de l'effet social de l'art. Cette dialectique
de l'art et de la praxis est alors celle de son effet social indirect, à partir du souvenir, comme
participation à l'esprit qui souterrainement contribue à la transformation de la société et que capte
l'œuvre d'art. C'est une prise de conscience manifeste ou souterraine modifiant le comportement
du sujet par rapport à l'objectivité. Cependant une condition pour la fixation de ce souvenir est de
ne pas reproduire telle quelle la réalité mais de démonter et remonter les éléments de l'uniformité,
du toujours-semblable du monde, mécanisme qui seul permet une prise de conscience[555]. Sa
reproduction du monde est donc déformante et c'est cette déformation qui donne chiffrée le vrai
visage du monde. L'art est donc praxis comme formation de la conscience mais persuade d'autant
mieux qu'il ne cherche pas à le faire[556], le primat de la volonté de convaincre ne desservant pas
la vérité qu'elle prétend servir, en ce que les moyens calculés pour convaincre, convainquant plus
de la manipulation dont on a fait l'objet et de l'apparence de fausseté qui entache en

70 di 103 10/12/2010 18:42


Introduction a l'esthetique d'adorno http://actuelmarx.u-paris10.fr/alp0014.htm

conséquence le résultat. C'est le risque encouru par l'art engagé dont la praxis objective devient
intention comme conséquence de la contradiction devenue irréconciliable entre l'art et la société,
et dont la mise en œuvre menace en outre en collant à la réalité de ne pas provoquer de prise de
conscience[557].
Outre cette forme de praxis critique 'extérieure' de l'art, son intervention technique peut
constituer au sein même cette fois-ci de l'art une praxis transformatrice, donnant l'image d'une
transformation du monde social à travers la transformation des formes artistiques héritées. C'est
ainsi que l'intervention artistique de la conscience la plus avancée n'est pas une reproduction des
procédures techniques existantes mais en s'en emparant devient critique en les transformant,
transformation où un élément individuel spontané joue, renvoyant à des forces collectives
historiques en tant que réaction historique à la société, comme solution aux problèmes artistiques
de l'époque, en développant une "résistance déterminée contre" "le réel extra-esthétique" en tant
qu'adaptation à ce qui est, les procédures existantes[558].
Malgré cette description de la praxis de l'art, la société le récupère d'abord comme moyen
de reproduction de la force de travail, comme divertissement. Le mécanisme employé est le
suivant : pour neutraliser la force critique de l'art qui nécessite un investissement du sujet,
intellectuel-sensible pour être perçue, la société et son discours dominant qui cherche à en faire
un divertissement sépare l'intuition du concept, après la séparation épistémologique de la
sensibilité et de la rationalité, et ce pour réduire le conceptuel au message immédiatement
discursif, la 'morale' de l'histoire, qui devient inefficace dans sa séparation, et l'intuitif au
plaisir[559]. Ensuite, l'intégration sociale de l'art se fait par le caractère de nouveauté mis en avant
pour vendre ses marchandises. La nouveauté est la marque esthétique de la reproduction élargie
capitaliste, modèle économique exprimant l'augmentation du capital et de la production globale,
car elle donne la promesse d'une abondance illimitée de biens esthétiques[560].

4.2 Utopie

L'art qui par sa constitution d'une forme prend une distance avec la réalité empirique
répond dans son domaine à la pensée de l'utopie comme "pensée de la différence par rapport à
ce qui existe"[561]. L'horizon de cette différence étant un monde meilleur, l'art a le désir de le
construire dans ses œuvres, monde qui serait délivré de ses contradictions, de sa dialectique
totale[562]. Cependant les images d'harmonie se révèlent fausses par le soupçon de cynisme
qu'elles charrient tant que le monde est traversé par la misère. L'image alors donnée par l'art
moderne est celle de la catastrophe, de la ruine, mais par la mise en image, c'est une mise à
distance, une sortie symbolique hors de celle-ci, comme un pas en arrière impossible, qui révèle
par cette mise en image la possibilité de former quelque chose et donc l'espoir. Même dans la
négation de son effigie, c'est la nature qui est sauvée en image par l'art, comme réalité qu serait
soi-même, formée par soi-même; c'est cette image qui représente un au-delà de la société
bourgeoise, quelque chose qui la transcende, et ce au sein de l'immanence sociale, comme une
allégorie[563]. L'art est ainsi promesse de bonheur[564], image de l'utopie de par la forme de
l'œuvre par laquelle elle se dégage de la réalité qui impose les identités pour mieux gérer ses
équivalences et substitutions[565]. Il suffirait que les éléments de la réalité soient dans une
nouvelle constellation, à leur propre place, pour que la réconciliation advienne. L'art montre en
cela un chemin en suivant les courbes de ses éléments, et témoigne de la "possibilité du
possible"[566]. Les œuvres d'art, en se séparant de la réalité empirique, sont "les schèmes
non-conscient de sa transformation" qui s'actualisent par la distance[567].

71 di 103 10/12/2010 18:42


Introduction a l'esthetique d'adorno http://actuelmarx.u-paris10.fr/alp0014.htm

Cependant l'art qui veut être utopie tombe dans son caractère d'apparence, son
illusionnisme, en construisant l'utopie comme si elle était réalisée, comme si l'idée absolue était
réalisée. Son désir de consolation trahit cette utopie en devenant mensonge. La réalisation de
l'utopie serait la mort de l'art. La théorie connaît le même sort. Cette utopie est l'inexprimable, en
tant que non représentable positivement, mais peut l'être négativement, par l'absolue négativité
de l'image de la ruine, la ruine dont les fragments dessinent en négatif ce qui pourrait être.
Cependant quand Adorno parle du Nouveau qui en serait le cryptogramme, la question suivante
se pose : si le Nouveau est la ruine de ce qu'il y avait alors, et qui devient l'Ancien, et cet Ancien
ne devenant visible qu'alors, mais en tant que ruine, cela signifie-t-il que l'œuvre - et pourquoi
pas généraliser à l'action politique - n'est pas en mesure de déterminer ce qu'il y a à faire ?
Comment concilier le mouvement de l'Angelus Novus[568] ange de l'histoire, donc sujet de
l'histoire qui avance sur la ligne du temps de dos, ne voyant que les ruines s'amonceler,
mouvement auquel semble faire référence Adorno quand il parle du Nouveau, et sa détermination
théorique de ce qu'il y a concrètement à faire musicalement dans son texte de 1961 Vers une
musique informelle dans Quasi una fantasia ? Il semble que la réponse soit le hiatus - l'abysse -
insurmontable entre la théorie et la praxis qui ne permet pas de passer d'une manière continue de
l'un à l'autre mais nécessite un saut sans garantie de réussite, la praxis demeurant un "point
aveugle" au sein de la théorie[569]. Malgré toute la détermination de ce qu'il faut faire et qui
permet de ne pas sombrer dans l'arbitraire, rien ne permet que la mise en pratique sera une
réussite. La réussite n'est connu qu'a posteriori. C'est d'ailleurs sur un schéma approchant
qu'Adorno juge les considérations théoriques sur la conduite morale dans la Dialectique
négative[570] en ce que rien ne permet de prévoir avec garantie de certitude quel sera le
comportement d'une personne dans une situation donnée. Ce qu'il y nomme le "supplément" fait
alors référence à la spontanéité, au caractère pulsionnel, à la réaction motrice, à un élément
somatique dont il n'est pas dit qu'une forme de sa maîtrise ne soit pas possible, mais qui ne peut
être réduit à de la pensée.
Cet art donc qui refuse l'apparence de réconciliation et maintient l'utopie en donnant
l'image de la catastrophe fait écho aux conjurations magiques archaïques[571]. Cependant en tant
que formant, que confectionnant cette image, la visée réconciliatrice de l'art se situe dans la
contradiction qu'il affronte entre son caractère mimétique issu de la magie et son caractère
rationnel chosifiant[572]. La réconciliation dans l'œuvre d'art est son comportement qui perçoit le
non-identique en se faisant identique à lui, mimétisme, pour être identique à soi[573] et ce
comportement nécessite la construction pour s'objectiver, dépasser le caractère contingent du
sujet, et tendre à l'objectivité[574]. C'est dans cette objectivation spirituelle d'impulsions
mimétiques chargées d'étant, dans cette constellation d'étant et de non-étant, que réside l'utopie
de l'art comme promesse[575].

4.3 Critique politique

L'enjeu est de savoir si l'art suppose une politique latente progressiste. Cela mène Adorno
à des polémiques avec Brecht et Benjamin, avec le réalisme socialiste et l'art dit engagé afin de
défendre l'art moderne autonome et en particulier la seconde Ecole de Vienne en musique
(Schönberg, Berg, Webern) qui semblent réservés à une élite bourgeoise. De prime abord, l'
"instrumentalisation de l'art sabote sa protestation contre l'instrumentalisation"[576], sa défense
de la liberté, et de son autonomie. Cette instrumentalisation répète la contrainte de "la vie
marquée et standardisée par les structures de la domination" et dans sa résistance, l'art incarne

72 di 103 10/12/2010 18:42


Introduction a l'esthetique d'adorno http://actuelmarx.u-paris10.fr/alp0014.htm

l'intérêt pour la liberté[577]. L'art est par cet intérêt en soi en contradiction avec la domination
sociale, et les contrôles sociaux[578]. Sa politique ne peut ainsi logiquement pas se rattacher à un
parti sinon de manière extérieure. Un indice en est que le rapport de l'art à la praxis sociale est
variable, dans le sens où est variable la conjonction ou disjonction des opinions politiquement et
esthétiquement avancées. Alors que le début de XXème siècle voyait en Russie la conjugaison du
futurisme et du marxisme, le réalisme socialiste est ensuite revenu à une pratique artistique du
XIXème[579]. Ce sont par ses caractéristiques formelles que les œuvres d'art se relient de
manière médiate à la politique, par le contenu qu'elles forment. Ainsi la libération de la forme
comme cohérence esthétique qui relie les éléments singuliers est un chiffre de la libération
sociale, là où la cohérence de l’œuvre représente le rapport social. On peut s'interroger si ce
rapport ne serait pas valable pour toute activité organisant des rapports entre éléments : science,
décoration d'intérieur, jardinage, etc.[580]. Les œuvres d'art participent alors à l'esprit de parti par
l'intégration critique des conditions sociales dans la dialectique des formes, en les amenant au
langage,[581] au travers de leur objectivation formelle, qui aboutit à une forme individuée dans
une parcelle de réalité[582]. La contradiction posée entre tendance et manière, la première
insistant sur la contingence de la seconde qui elle proteste contre la contrainte de la première,
entraîne le fait que mettre en avant la tendance est un mélange de conscience sociale juste et
fausse[583], juste en ce que ce qui parle dans l'œuvre sont des forces collectives latentes, un
sujet global non réalisé, et fausse en ce qu'elle ne peut devenir une directive d'un parti propre à
orienter la fabrication de l’œuvre. La critique de celle-ci se déroule ainsi selon un mouvement
immanent contre la société[584], et non en appliquant une doctrine politique de l'extérieur. C'est
ainsi que la dynamisation, soit en musique et en littérature le développement et l'intrigue, étant
l'image de ce qu'ils sont dans la réalité, en constitue alors une critique comme devenir pour soi,
superflu par rapport à l'essentiel du travail social, la reproduction de la vie, car ce moyen finit par
se prendre pour la fin[585].
Cependant l'art n'a pas un "effet politique réel" à cause de son irréductible caractère
d'apparence, malgré des tentatives comme celles de Dada[586]. Dans la simple indication du
doigt qui dit "là, là" est contenu comme l'avait déjà vu Hegel dans la Phénoménologie de l'esprit
un caractère universel, là où est visé une réalité concrète pour se défaire de la fiction. On peut de
la même manière se poser la question face à Buren qui affirmait en 1966 que la seule chose à
faire après avoir vu sa toile bicolore était de sortir pour aller faire la révolution [587].
La perspective critique de l'œuvre n'est pas garantie. Déjà, le Nouveau se compromet sur
le plan politique car il apparaît comme une fin en soi, alors que politiquement ce devrait être pour
autre chose, bien que cela se légitime par le tabou qui pèse sur la finalité de l'histoire - tabou en
ce que l'état des forces productives devraient faire cesser la pénurie, et que celle-ci continue - en
montrant la finalité d'être soi[588]. D'autre part, ce qui est formé, sublimé, dans l'œuvre d'art doit
être conservé sous peine d'aboutir à une forme pure non critique, décorative. Cette mort de l'art
serait alors le triomphe des activités prenant et acceptant le monde tel qu'il est, et c'est en ce sens
que "le salut de l'art est éminemment politique"[589]. C'est ici la question critique de l'art de savoir
si par sa prise de distance avec la réalité empirique, elle concrétise sa relation avec la réalité
suspendue ou si elle dégénère en jeu vide[590]. L'autre danger est de rester trop proche de la
réalité empirique, l'engagement qui prend ce risque peut se muer en démagogie[591]. De la
même manière, poser brutalement le primat du particulier contre l'universel des genres et des
conventions peut signifier pactiser avec l'ordre établi et donc trahir l'intention critique, en ce que
l'utilisation des formes universels sont un moyen de concrétiser la distance esthétique[592]. Enfin,

73 di 103 10/12/2010 18:42


Introduction a l'esthetique d'adorno http://actuelmarx.u-paris10.fr/alp0014.htm

l'œuvre d'art dite dialectique comme celle de Brecht qui finit par sa volonté politique par réduire la
différence de l'art et de la réalité empirique, en se mettant au niveau du spectateur, risque dans
sa fraternisation avec le monde de contredire son intention[593].
Après le formalisme, l'art engagé et Brecht, Adorno s'oppose résolument à la doctrine du
réalisme socialiste et s'appuie d'abord sur le fait que la forme rétrograde - fin XIXème - est en
contradiction avec le contenu supposé progressiste. Le réalisme socialiste affirme la positivité de
la culture bourgeoise en conservant les formes traditionnelles - style XIXème pour représenter les
héros de la révolution par exemple - là où l'art moderne devient radical et critique dans ses
formes[594]. Adorno en vient à préférer la disparition de l'art au réalisme socialiste puisque cela
signifierait une conscience véridique au nom de l'art et du beau qui se trouve avilit en du poli et du
lisse[595]. Le réalisme socialiste qui se nourrit du classicisme hégélien[596] a enchaîné et brisé
les forces productives artistiques, par une fixation petite-bourgeoise[597]. Cela porte le soupçon
sur la réalité sociale qui lui a donné naissance, comme blocage des forces productives.
L'insistance sur la tendance - l'œuvre représentant implicitement une position politique - donne
des œuvres tendancieuses car elles prennent le risque de l'importation de raison venues de
l'extérieur de l'œuvre et non développé dans l'immanence de leur mise en forme qui peut l'amener
à ne pas se plier à la ratio de la praxis[598]. Le réalisme socialiste a manqué d'autre part le
moment spirituel de l'art dont la reconnaissance n'est pas synonyme d'idéalisme. Si par le
réalisme esthétique, l'on souhaite se débarrasser de toute trace d'idéalisme, alors cette doctrine
manque l'essence de l'art en ce qu'il est un phénomène spirituel, en ce que l'esprit est un
moment inévitable de la réflexion sur l'art et de son expérience qui ne peut sans reste être réduit à
un reflet du monde tel qu'il est[599].

4.4 Lutte des classes

L'art qui doit sublimer les impulsions mimétiques, les réfléchissant en soi, et se dégager
du kitsch présuppose l'accès à la culture de quelques-uns, et donc les rapports de classe[600].
C'est le kitsch, mauvais goût, qui introduit le facteur de classe, en ce qu'il se trouve consommé
par les classes les plus basses alors que les plus hautes s'en détourne suite à une éducation
artistique. On pense ici à l'intégration en musique classique de tels éléments populaires par
Mahler, comme la fanfare, et de l'anecdote de Debussy sortant furieux de la salle de concert où la
2nde symphonie de Mahler était jouée, car elle intégrait de tels éléments à connotation populaire,
comme l'utilisation du trombone solo. Adorno, dans son Mahler, défend une telle intégration en ce
qu'elle est distanciée et répond à un contenu d'expérience. Adorno note ici que le vulgaire qui est
mis au compte des masses est le propre résultat de la société, comme ce qui leur a été infligé, et
qui se perpétue par l' 'offre' culturel indigente sans réel choix dont le geste est plus réellement
vulgaire que ceux qui le subisse, et qui contribue à former l'esprit sur le ligne de moindre
résistance dans l'horizon de la plus grande consommation possible[601].
Outre ce rapport direct à la classe - l'art est bourgeois selon Adorno à la fin des années
60, mais ne défend pas pour autant ses intérêts de classe - la question esthétique sur laquelle se
penche Adorno est le problème de l'affirmation marxienne de l'histoire toute entière comme celle
de la lutte des classes dans le Manifeste du Parti communiste. Prise au pied de la lettre, les
œuvres d'art devraient y être réductibles et c'est ce que tenta Brecht pour Shakespeare. Selon
Adorno, son élaboration porte la trace de son modèle que serait le capitalisme libéral d'entreprise,
en ce que sa formulation suppose un haut degré d'intégration et de différenciation sociale et une
conscience mûre comme elle apparaît avec la bourgeoisie. C'est pourquoi Adorno utilise une

74 di 103 10/12/2010 18:42


Introduction a l'esthetique d'adorno http://actuelmarx.u-paris10.fr/alp0014.htm

formulation plus générique : les antagonismes sociaux qui ne deviennent lutte de classes que
lorsque la société a une structure marchande de type bourgeoise[602]. Cela n'explique cependant
pas pourquoi, alors que la structure de la société dans laquelle vit Adorno est bien de type
bourgeoise marchande, il continue à utiliser la formulation des 'antagonismes sociaux' et non celle
de 'lutte de classes'. Une hypothèse serait sa difficulté à trouver une (non)-classe du prolétariat en
véritable lutte avec le bourgeoisie, et ce particulièrement après son expérience américaine.
Les deux exemples ci-après donnés par Adorno d'une telle analyse des antagonismes
sociaux fait d'ailleurs intervenir l'individu face à la société. On retrouve les propos de l'introduction
où l'instance réelle collective passe par l'individu, ce qu'expliquerait certainement Adorno par la
situation individualiste à laquelle la société a mené.
La réduction brechienne de Shakespeare à la lutte des classes, la mise en valeur des
conflits tirés de l'histoire romaine entre plébéiens et patriciens, sont ainsi inadéquates sauf quand
il s'agit du thème de la pièce. Sinon, c'est dans la forme des drames qu'est véhiculé son élément
social. Ainsi sont sociales les catégories d'individu et de passion, les caractères concrétiste de
Caliban et des marchands véreux de Venise, et la conception d'un monde matriarcal dans
Macbeth et Le Roi Lear, et le dégoût du pouvoir dans Antoine et Cléopâtre et dans l'abdication de
Prospero [603]. Chez Shakespeare, les antagonismes apparaissent essentiellement au niveau des
individus, car c'est du point de vue de la victime du "progrès" qu'il se place[604].
Chez Euripide, le problème social se lit dans son orientation de la forme tragique vis à vis
des sujets mythiques. Sa forme qui a pour éléments la dissolution du poids du destin, la
naissance de la subjectivité et sa collision avec la loi mythique, témoigne de l'émancipation sociale
des rapports familiaux féodaux et de l'antagonisme entre la domination liée au destin et l'humanité
s'éveillant[605].

L'art parle au nom de la société toute entière, non pour une classe mais pour la société
toute entière dans la mesure du stade déterminé du rapport entre forces et rapports de
production. Le "Nous", sujet collectif possible et non existant, qui parle dans les œuvres d'art, et
médiatisé par le sujet individuel, n'est donc pas celui d'une classe ou d'une position sociale
déterminée car jusqu'à présent il n'y eu d'art que bourgeois. Il est celui de la société toute
entière[606]. Cette transformation adornienne du prolétariat marxiste en sujet résistant n'est donc
pas radicale mais elle est le fait de l'art bourgeois. Il n'exclut donc pas la possibilité d'un art de
classes non-bourgeoises, et cite, sans prendre partie, Trotski et son affirmation qu'il pourrait y
avoir un art socialiste mais non prolétarien.
C'est la référence déterminée au cas par cas à la souffrance comme consécutif d'une
oppression qui localise en quel nom parle l'art. L'art se charge ainsi pour Adorno de faire parler ce
qu'oppresse le capitalisme comme l'animal, le paysage, et la femme[607]. Plus généralement,
dans ce capitalisme de monopole où l'échange est l'universel, le particulier se trouve déterminé
comme exemplaire de l'universel, comme son masque. Le concret devient le masque de l'abstrait
et l'art réalise cette fausse concrétion, le déclin de la concrétion comme dans l’œuvre de
Beckett[608]. C'est ainsi par la référence générale à l'oppression de la nature par le monde
bourgeois, qu'Adorno identifie le contenu que l'art se doit de mettre en forme, en prêtant sa force
mimétique et constructive à ce que ce monde condamne, stigmatise, bannit ou interdit, ce qu'il n'a
pas encore intégré, "approuvé et pré-formé". C'est sa participation aux forces critiques du statu
quo par le moyen d'une négation déterminée. Cette part de prise de conscience non discursive a
pour but la réalisation de "ce qui est propre aux figures historiques du naturel et de sa
subordination" par un aspect chaotique s'il le faut et non un "ordre sensible et concret" comme le
souhaiterait une doctrine idéaliste qui étoufferait la nature sous sa volonté impérieuse[609].

75 di 103 10/12/2010 18:42


Introduction a l'esthetique d'adorno http://actuelmarx.u-paris10.fr/alp0014.htm

4.5 Forces et rapports de production

Le sujet de l'art, sujet collectif non existant, à réaliser et médiatisé par l'individu se
détermine par le stade concret du rapport des forces de production artistiques et des rapports de
production artistiques. La Postface de 1967 Sociologie de la musique du recueil Introduction à la
sociologie de la musique aborde sous la forme d'un programme de recherche la question de leur
rapport. La différence de traitement de ces catégories entre ce programme sociologique et la
Théorie esthétique à vocation philosophique se voit au seul niveau des définitions nominales - à
dépasser - , la conjonction des textes de 1967 et de la Théorie esthétique permettant de définir les
forces productives de manière apparemment univoque comme incluant, se différenciant dans le
domaine musical entre le compositeur et l'interprète, l'individu -conscience et corps-, le niveau
technique actuel ou métier ou ensemble des procédures techniques disponibles ce qui permet
d'inclure les procédés de reproduction mécanique. Par contre, pour les rapports de production, le
texte de 1967 parle des " conditions économiques et idéologiques dans lesquels s'inscrit chaque
son", des réactions à son écoute, de la mentalité musicale et du goût des auditeurs, ces deux
derniers points dans la mesure où Adorno semble supposer qu'ils sont réifiés pour une part et
possède ainsi une stabilité telle qu'ils sont identifiables. La Théorie esthétique parle elle de "tout
ce en quoi la force productive se trouve incluse et sur quoi elle s'exerce" qui regroupe le contexte
économique de production - contrats d'artiste, forme marchandise - et le matériau - genre par
exemple[610]. Outre les éléments économiques et de réception, le troisième élément du matériau
qui semble être "ce sur quoi [la force] s'exerce" est un rapport de production là où dans le texte de
1967 il n'apparaît pas sinon caché derrière la technique. Le matériau est en effet un nœud
dialectique en ce que la technique artistique n'a de sens que dans la matériau où elle peut
s'exercer, et en même temps, ce même matériau qui est réglé - comme l'illustre la tonalité en
musique ou la perspective en peinture - constitue aussi une entrave.
Avant d'aborder les différents rapports qu'entretiennent les forces et rapports de
production, sociaux ou artistiques, et la question du progrès qui en est le centre et que le modèle
marxien en forces et rapports de production permet d'articuler, il faut rappeler que le point
essentiel pour Adorno dans la question du rapport entre l'art et la société est que son aspect
social de l'art ne vient ni de son mode de production où se joue la dialectique des forces et
rapports de production artistiques, ni de l'origine sociale de son contenu thématique, mais de sa
position antagoniste adoptée vis à vis de la négativité de la société d'échange totale où tout
existence est pour autre chose de par le principe de l'échange. Cette position est tenue par sa
seule existence, négation déterminée de la société qui se cristallise dans la sublimation opérée
par la loi de sa forme. C'est la position d'un art autonome, comme chose spécifiée en soi ne se
conformant pas mécaniquement aux normes sociales en répondant à l'étiquette de 'travail
socialement utile"[611]. Pour autant l'œuvre d'art a le double caractère d'en-soi et social et il s'y
déroule leur dialectique en ce que la vérité sociale de l'œuvre et sa vérité esthétique renvoient
l'une à l'autre. L'œuvre "devient un élément social par son en-soi, et devient en-soi par la force
productive sociale qui agit en elle"[612].

4.5.1 Forces/rapports de production artistiques et forces/rapports de production sociaux

D'une part, la force productive esthétique possède une autonomie relative vis à vis de la
force sociale de production . La relativité tient à ce que la force de production artistique rejoint
celle du "travail utile", la force de production sociale, en ce qu'elle profite des avancées

76 di 103 10/12/2010 18:42


Introduction a l'esthetique d'adorno http://actuelmarx.u-paris10.fr/alp0014.htm

technologiques, et "poursuit en soi les mêmes fins", à savoir le bonheur, la fin de la pénurie, la
satisfaction instinctuelle. Quant aux rapports de production artistiques, ils sont "des sédiments ou
des empreintes des rapports sociaux de production"[613]. Plus largement, l'époque se
caractérisant par les rapports sociaux de production, et le stade des forces de production[614], le
complexe force/rapport de production artistique - 'la base artistique' - a son modèle dans le
complexe social équivalent, base sociale. Les forces et rapports de production reviennent toujours
dans les œuvres d'art en tant que ceux-ci sont des produits du travail social, mais ils reviennent
libérées de leur factualité au sein de la forme de l'œuvre[615].
Quant au caractère autonome de l'autonomie relative de la force productive esthétique vis
à vis de la base sociale tient en ce que la substance de la frayeur constitutive de l'expérience de la
réalité empirique est conservée neutralisée dans la constitution de la forme, alors qu'à la période
archaïque, la trace de la frayeur des hommes face à la nature mystérieuse, indomptée, sauvage,
et violente fut petit à petit balayée par la pensée identificatrice rationaliste pour aboutir au
désenchantement weberien du monde. Cette conservation que réalise l'art est sans mensonge, en
ce que l'expression bien que mise en forme n'est pas simulée comme littéralement réelle, et en
cela fait participer les œuvres à l'Aufklärung[616].
Cette autonomie relative se prolonge du fait que l'état des forces productives de la
production matérielle, maintenus sous la pression des rapports de production, n'est pas la cause
immédiate de la technique artistique dont la tendance subjective d'emprunter ses procédés au
domaine social afin de se démarquer de son origine magique est contrebalancée par la tendance
objective de disposer librement des procédures les plus adaptée pour structurer l'œuvre[617].
Quand bien même les innovations techniques passent dans l'art, ce dernier n'en devient pas
science pour autant, en ce que la reprise n'est pas littérale. On peut émettre l'hypothèse que
l'exemple avancé par Adorno des rapports naturels des sons harmoniques fait référence à la
création d'un tempérament égal pour le clavier qui permettait une modulation à la quinte tout en
faussant l'exactitude de ces rapports mathématiques[618][619]. Ce n'est donc pas en soi que la
force productive artistique est différente de la force productive sociale mais par "son éloignement
constitutif vis à vis de la société réelle"[620].
"Est moderne l'art, qui d'après son mode d'expérience et en tant qu'expression de la crise
de l'expérience, absorbe ce que l'industrialisation a produit sous les rapports de production
dominants"[621]. L'art moderne n'est pas le vague esprit du temps comme le montre le
déchaînement des forces productives et un indice de preuve est le rejet comme démodé de l'art
nouveau. "Il est déterminé aussi bien socialement, par le conflit avec les rapports de production,
qu'intra-esthétiquement comme exclusion d'éléments usagés et de procédés techniques
dépassés". C'est ainsi un concept matériel d'art moderne. Les œuvres veulent être au niveau de la
production matérielle et suppriment tout ce qui n' est pas à ce niveau, les productions matérielles
et artistiques convergeant dans l'exigence de cohérence rationnelle des moyens[622]. D'autre
part, le lien entre forces et rapports de la base artistique est beaucoup plus lâche que celui de la
base sociale et ce qui sauve la force esthétique du danger de se réduire à n'être qu'une activité
pour elle-même, moteur tournant à vide, de par cette faible contrainte des rapports de production
esthétique, affaiblissement de la contrainte gagné à l'avènement de la bourgeoisie, est son
investissement comme force de résistance à la société[623]. C'est cette plus grande liberté de l'art
par rapport aux autres activités sociales qui lui permet d'être un modèle de planification que ne
toléreraient pas les rapports de production dominants, et qui permet à l'œuvre de développer une
organisation pacifique et raisonnée de ses parties[624].

77 di 103 10/12/2010 18:42


Introduction a l'esthetique d'adorno http://actuelmarx.u-paris10.fr/alp0014.htm

4.5.2 Les forces de production artistiques et les rapports de production

Le rapport de production dominant pour la force de production artistique est social, c'est
celui de la forme-marchandise, de l'adaptation au marché. Bien que l'œuvre d'art, produit social,
soit dépouillée de l'apparence d'un être pour la société, par son caractère de sphère
d'immanence, intègre ce rapport de production dominant, ainsi que le stade des forces de
production et leur rapport[625]. Les marques de cette servitude sociale, la pression pour
l'adaptation au marché se retrouve dans les œuvres d'art[626]. Aujourd'hui, dans le domaine
pictural, il y a une exigence sourde que ne sont valables que les grands formats par exemple. Au
XVIIIème siècle, c'était les grands sujets d'histoire qu'il fallait traiter, un des soucis de Chardin qui
s'épanouissait plus volontiers dans la scène de mœurs, la nature morte ou le portrait[627]. Une
autre de ces pression du domaine pictural est l'unité du travail, l'absence de dispersion. C'est
ainsi qu'une exposition se fera sur un thème bien circonscrit et que l'encadrement, la facture etc.
les sujets seront intégrés autour de ce thème comme des variations sur le thème, suffisamment
restreinte pour ne pas sentir de dispersion [628]. Cette pression peut se concrétiser plus fortement
encore par les contrats[629] que l'artiste peut être amené à signer avec des 'diffuseurs'. C'est le
cas dans la peinture où le peintre peut être lié à une galerie, même de façon exclusive, avec la
pression directe sous-jacente de persévérer dans la production 'qui se vend', forme de
collectivisation forcée de l'individu par le primat de la réception, et ce au détriment de la force
productive sociale qui peut se tarir par la répétition[630]. Dans la musique, les contrats légalisant
les commandes passées aux musiciens intègrent souvent la durée de la pièce.
Cependant Adorno considère à l'époque des grands monopoles que cette pression du
marché n'est pas celle des besoins et que le prototype des rapports de production dominants est
la manipulation qui se loge pour une part dans le phénomène de la mode[631], à savoir que la
demande ne se développe pas librement mais est pour une part pré-formée chez les individus
amenés à des options choisies préalablement, ce qui est tout à fait logique par rapport au primat
du profit, en ce que mieux le comportement du consommateur est identifié, plus la garantie de la
vente sera assurée.
Dans le domaine enfin directement fonctionnel de l'architecture ou de l'urbanisme, où la
manipulation n'est pas absente[632], où les forces économiques, fonctionnelles et esthétiques
mènent peut-être la lutte la plus rude, les productions portent difficilement le nom d'œuvres d'art -
le mot art indiquant la technique et l'esthétique -, car les forces techniques de production se
règlent plus sur les impératifs d'augmentation quantitative de production, que sur la nature
formée. Cela se voit dans les sites industriels à l'opposé des paysages culturels comme modèles
d'une rationalité réconciliée avec la nature. C'est dans la fin de ce rapport de domination et de
répression, dans une "technique pacifiée" que la laideur des produits de cette violence cesseront,
et non dans des "enclaves planifiés". Le geste dont la nature 'pacifique' en fait la valeur[633] par
la prise en considération de la situation dans laquelle il se déploie, prend d'autant plus cette
valeur et s'avère difficile dans un environnement défiguré où une imagination débridée ne pourrait
avoir cours sans tomber dans le kitsch. Là se retrouve la question de la praxis de l'art et au sein
de son domaine de la question de la révolution. Face à une situation étouffante, comme concilier
le geste émancipateur de l'art sans qu'il implique la violence ? Le cas du fauvisme est
symptomatique de la dialectique qui s'instaure : libérant la couleur pure, toutes les nuances de la
peinture précédente sont perdues.
Ces problèmes intra-esthétiques, qui apparaissent bornés face à la situation sociale
extérieure, mais qui sont la condition de son autonomie et donc de sa capacité critique, implique
qu'il est impossible de décider d' 'en-haut', depuis les rapports de production, de la possibilité de

78 di 103 10/12/2010 18:42


Introduction a l'esthetique d'adorno http://actuelmarx.u-paris10.fr/alp0014.htm

l'art, la décision dépendant du stade des forces productives artistiques qui implique ou non en
lui-même le possible non encore réalisé; dans cette exigence, c'est un art qui s'oppose à
l'idéologie positiviste qui a besoin du 'donné' présent dans ses mains, du 'palpable' comme
garantie d'efficacité et donc de vérité selon son principe pragmatique[634]. Ce hiatus entre la
culture établie, représentant l'instance des rapports de production, et les forces productives
s'actualise concrètement dans le problème de l'expérimentation sans garantie de réussite qui est
devenu nécessaire au sein de l'art comme moyen de connaissance de son matériau mais qui du
point de vue social apparaît comme une activité pour soi[635].

4.5.3 Progrès artistique

Sous-jacent à ce rapport des forces et rapports de production, c'est la question du progrès


artistique qui se pose et son rapport au progrès social. Le centre de la réflexion d'Adorno semble
alors être l'articulation de la finalité de l'art et de ses moyens. Cette finalité se lit dans l'une des
définitions de l'art comme prétention à être "conscience des malheurs"[636]. La question de son
contenu de vérité, "la part d'esprit objectif que recèle objectivement une œuvre dans sa forme
spécifique est-elle vraie ?"[637] est donc celle de l'accomplissement ou non de cette prétention, et
comme le malheur présent est généré essentiellement par l'oppression sociale sur l'individu et la
nature, c'est la question de la réussite ou non par l'articulation de sa forme à libérer l'expression
de la nature opprimée, à la manifester [638]. Pourrait-on alors dire que l'art est la vraie mauvaise
conscience de la fausse totalité sociale ? Mais comme la finalité sociale qui est l'instauration d'une
communauté libre et heureuse où l'individu qui n'est pas un pur esprit verra ses prétentions à la
satisfaction sensible remplies, se pose le problème de savoir comment une œuvre où toute trace
sensible aurait disparu pourrait encore parler pour ce qui aspire à ce lieu sensible, et comment
une œuvre qui fournit une satisfaction sensible peut exprimer le malheur. La réponse semble être
dans le caractère expressif de l'œuvre, mais d'une expressivité où l'exprimé est libéré par une
recomposition dans une forme des éléments de l'étant, ou, en jouant sur les mots, par une
re-formation comme ré-forme[639] ou dé-formation illuminante de l'image apprêtée du monde, et
non d'une expressivité dont peut se parer tout objet dès que le récepteur prend une posture de
réception contemplative du monde, où tout objet devient une image expressive de lui-même,
l'image charriant tout le flot du vécu autour de cet objet. Comme le contenu de vérité historique
d'une œuvre est le lieu de "la conscience la plus avancée des contradictions dans l'horizon de
leur réconciliation possible"[640] et que le caractère de pratique de l'art ne garantie pas au geste
de porter cette conscience, la le stade des forces productives artistiques représenté par cette
conscience n'assure pas ce contenu de vérité.
La comparaison entre Bach et Beethoven donne le terme conclusif de la question du
progrès en art en ce que celui-ci se différenciant suivant un progrès dans la maîtrise du matériau,
et un progrès dans la conscience de la liberté. C'est ce dernier qui permet de comparer des
artistes, car pour ce qui concerne la maîtrise du matériau, chacun des deux le maîtrise
parfaitement. C'est ainsi que qu'Adorno constate "que la voix du sujet arrivé à maturité,
émancipation du mythe et réconciliation avec celui-ci , c'est à dire le contenu de vérité, a plus
évolué chez Beethoven que Bach". C'est pourquoi il n'y a dans l'histoire de l'art, en suivant ce
critère autant qu'aussi peu de progrès que dans la société. En particulier, Adorno ne croit pas que
le mouvement des besoins, avec l'essor des forces productives équivaut à terme à un progrès, à
l'avènement d'une totalité harmonieuse, en ce sens qu'il observe dans la société une intégration et
manipulation de ces besoins, qui ne sont plus les besoins authentiques des hommes mais leur
figure aliénée. La satisfaction de même se trouve être faussée, réifiée qu'elle est, comme dans la

79 di 103 10/12/2010 18:42


Introduction a l'esthetique d'adorno http://actuelmarx.u-paris10.fr/alp0014.htm

musique de masse imposée sans respect comme une 'bonne tape sur l'épaule'[641]. Par contre,
les moyens de l'art peuvent s'enrichir au cours de son histoire, ses matériaux et ses techniques.
Cet enrichissement correspond à un gain de puissance, de potentialité pour répondre au
problème posé par l'œuvre et pour prêter sa voix à la douleur du monde. La courbe de cet
enrichissement au cours de l'histoire n'est pas linéaire, mais est caractérisée comme un ensemble
de "séries continues brisés par la contrainte sociale"[642], en ce sens qu'un changement de
structure sociale provoque des ruptures dans les progrès au sein d'un genre donné (ex:opéra).
D'autre part, les progrès dans une dimension accompagne une perte dans une autre, comme on
le voit avec les Fauves qui ont perdu en différenciation subjective mais gagné en expressivité de la
couleur, ou entre la musique occidentale et exotique, la première ayant développé par des
rapports lâches de production, permettant de se constituer en autonomie, une polyphonie
élaborée, mais en perdant par là une capacité de différenciation par rapport à d'infimes variations
dans la monodie, au contraire de la musique exotique où la pression rituelle comme rapport de
production, entraînant une domaine de tolérance de variation étroit, a permis le renforcement de
faculté de différenciation.
La difficulté de la question du progrès et de mettre à jour une structure unitaire permettant
la présentation d'une continuité dans son histoire tient au double caractère de l'art, son ambiguïté
comme élément social et élément encore socialement déterminé dans son autonomie. Les
ruptures de la continuité historique d'un progrès sur une dimension sont souvent le sacrifice de
l'autonomie où se situe la force productive devant l'élément social, les rapports de production.
L'art est médiatisé par la structure sociale dominante du moment. L'histoire de l'art ne s'organise
suivant une certaine nécessité qu'eu égard à la tendance sociale globale[643]. Pour analyser si
l'œuvre est idéologique, il s'agit alors de comparer sa structure immanente et les rapport sociaux
du moment.

4.5.4 Le sujet collectif résistant non encore réalisé

Le problème de la théorie et de la pratique, à savoir pour Adorno du caractère non-continu


du passage de l'un à l'autre déjà évoqué au sujet de l'utopie, qui empêche de garantir a priori que
l'analyse théorique et la prise de conscience concomitante se retrouve dans la pratique à laquelle
elle donne lieu, investit la question du sujet des œuvres - 'qui parle dans l'œuvre ?' - qu'Adorno va
analyser comme un sujet collectif. En effet, la conscience sociale qui est devenu un des facteurs
de la production artistique, n'est qu'une prétention qui ne se validera que dans une pratique,
fût-elle théorique. Dans ce dernier cas, l'analyse effectuée sur les œuvres rejaillit sur les théories
dont la réalisation matérielle comme geste se trouve analysée par leur prétention, et qui se trouve
résumée par la question de la cohérence entre ce qui se dit et ce qui se fait - qui est un dire latent
que l'analyse peut articuler, donc par la question entre le manifeste et le latent, ce qui renvoie à la
question de l'apparence et de l'essence, et qui scinde en apparence la conscience en deux selon
le doublet du théorique et du pratique. Cette problématique renvoie au matérialisme de la pratique
au sens de Marx dans la 2nde thèse sur Feuerbach[644][645]. Et 'ce qui importe' le plus, pour
Adorno c'est le caractère effectif de la 'seconde conscience' qui s'exprime dans l'œuvre et qui est
mis à jour par la théorie, et qui ne coïncide pas avec son effet social à cause du mécanisme de
réification des consciences et de l'idéologie.
La "conscience adéquate" pour Adorno est, depuis "la naissance d'un potentiel de liberté",
"la conscience la plus avancée des contradictions dans l'horizon de leur réconciliation possible. Le
critère de la conscience la plus avancée correspond au stade des forces productives dans l'œuvre
auquel, à l'époque de sa réflexivité constitutive, appartient également la position qu'elle adopte à
l'intérieur de la société. En tant que matérialisation de la conscience la plus avancée qui englobe
la critique productive de la situation donnée - esthétique et extra-esthétique - le contenu de vérité

80 di 103 10/12/2010 18:42


Introduction a l'esthetique d'adorno http://actuelmarx.u-paris10.fr/alp0014.htm

des œuvres d'art est une historiographie qui s'ignore, liée à ce qui, jusqu'à aujourd'hui, a toujours
été dans le camp des vaincus"[646]. Les "vaincus" sont substitués au prolétariat. Et c'est le "stade
socialement le plus avancé des forces productives - parmi lesquelles figurent la conscience - [qui]
détermine le problème posé à l'intérieur des monades esthétiques" dans leur structure [647].
L'œuvre présente donc en elle à la fois un problème déterminé historiquement et sa
réponse historique. L'élément déterminant de celle-ci est l' "impulsion subjective qui enregistre ce
qu'il convient de faire" et qui est "l'apparition d'un élément objectif qui s'accomplit de façon
sous-jacente, apparition du déploiement des forces de production que l'art, au plus profond de
lui-même, possède en commun avec la société à laquelle il s'oppose en même temps par son
propre développement". Cela éclaire la thèse d'Adorno selon laquelle c'est parce qu'il n'y a pas de
progrès social, qu'il y en a un dans l'art. En effet d'un côté le noyau des forces de production
artistiques comme sociales est l'impulsion du sujet - dont la conscience est un mode avancé - qui
tend logiquement à supprimer sa souffrance, dont l'expression est un mode, une forme de
distance et donc une sorte de prise de conscience. De l'autre, la contrainte des rapports sociaux
de production étant plus fort dans la société que dans l'art, cette expression est bridée dans le
monde social, 'tenue en laisse'[648], et le développement observé dans l'art s'explique alors par
cette expressivité libérée qui dans ce développement critique le monde social où elle est
emprisonnée. La thèse d'Adorno conduit donc logiquement à la suivante : le progrès de l'art
témoigne de l'absence de progrès social.
Ce progrès de l'art, lié à ses forces productives qui "achèvent leur cristallisation dans son
autarcie", et qui modifient leur stade historique, le niveau des techniques, de la conscience et de
sa faculté de différenciation subjective[649], n'est cependant pas réductible à l'individu et son
expressivité. La force investie dans l'œuvre, d'apparence subjective est "la présence potentielle de
l'élément collectif dans l'œuvre, proportionnellement aux forces productives disponibles".
L'apparence nécessaire d'intériorité de la subjectivité a été imposée par le mode de production
capitaliste et son processus du travail, où le salarié, étant supposé libre sur le marché du travail,
doit pour perpétuer le système, accomplir par devoir, quasi-volontairement son travail salarié[650].
Le modèle de lieu où le mensonge de cette apparence par l'apparition collective peut être localisé
est celui des corrections que les artistes effectuent, et au cours desquelles ils travaillent alors
comme agents sociaux, incarnant "les forces sociales de production sans être lié en même temps,
nécessairement, aux censures dictées par les rapports de production qu'il ne cesse également de
critiquer par la rigueur du métier", métier qui limite la palette de solutions possibles face au
problème singulier de l'œuvre[651]. Dans ces corrections joue aussi et se modifie par leur critique
le canon historique des interdits esthétiques[652]. Cet élément collectif explique que les forces
productives artistiques 'individuelles' peuvent être renforcées par un travail collectif réel comme
dans les mouvements en "ismes" - impressionnisme, expressionisme, cubisme, etc. - , où une
volonté consciente de ce qu'il y a avait à faire s'affirmait[653], réalisation sous la forme de
mouvement de cette une force collective potentielle. Ce "Nous", sujet collectif de l'art qui
représente "la société dans son ensemble dans l'horizon d'une certaine indétermination" n'est pas
arbitraire, son degré de détermination étant lié à celui des forces productives et des rapports de
production dominants d'une époque [654].
Cependant aucune garantie n'est fournie par rapport à la question du progrès. D'abord en
ce que l'objectivité immanente de l'œuvre que l'artiste doit suivre peut s'avérer trop exigeante pour
les forces productives qui doivent la former, l'esprit de l'artiste et ses procédés techniques; c'est le
risque supposé par la possibilité du Nouveau en art. L'individu part nécessairement d'une
insuffisance historique face à la souffrance qui doit nouvellement s'exprimer par lui[655]. Participe
à cette souffrance et cette nécessité du Nouveau, la socialisation des innovations de l'art dont la

81 di 103 10/12/2010 18:42


Introduction a l'esthetique d'adorno http://actuelmarx.u-paris10.fr/alp0014.htm

force est récupérée à fin de conservation du système[656]. Cette résistance à son


instrumentalisation sociale[657] la pousse à l'innovation. Le second risque auquel est confronté
l'art se formule comme le fait que, pour se différencier d'une production industrielle dépouillée de
toute trace de la part sensible de l'humanité, il garde un rapport à l'artisanat qui comporte dans
son caractère opérationnel le caractère d'un "faire aveugle". En tant que tel, le façonnage de
l'œuvre peut contribuer à inverser sa critique, rien ne permettant d'assurer que sa pratique obéira
à sa théorie. C'est "là que la confiance en soi des forces techniques de production dans l'identité
avec la conscience la plus avancée trouve sa limite"[658].

82 di 103 10/12/2010 18:42


Introduction a l'esthetique d'adorno http://actuelmarx.u-paris10.fr/alp0014.htm

5 CONCLUSION

Cette étude s'est proposé de lire la Théorie esthétique à la lumière de son usage des
catégories marxistes et de la signification d'une esthétique dialectique et matérialiste, et ce dans
l'ambition de s'y appuyer pour développer une interprétation générale de l'esthétique d'Adorno.
La cartographie transversale des usages des catégories marxistes, s'appuyant sur coupe
classificatrice effectuée dans le corps du texte adornien, a permis, outre d'avoir présenté
thématiquement ces usages, de faire émerger le fait que la théorisation de l'œuvre d'art dans la
Théorie esthétique est le pendant exacte de la théorisation de la pensée dans la Dialectique
négative.
En effet l'œuvre d'art est définit par son double caractère, comme un être duel, possédant
deux faces, une face immédiatement sociale, hétéronome, de part le fait que l'objet d'art est le
produit d'une pratique artistique qui obéit à la division sociale de travail, et qui s'intègre ainsi dans
l'ensemble des activités sociales. Sa seconde face, est sa face autonome mais d'une autonomie
relative, le fait que l'émancipation bourgeoise de l'époque moderne l'ait libérée de ses fonctions
sociales précédentes, fonctions cultuelles ou de divertissement, comme elle l'a fait avec l'individu
en l'émancipant de son intégration dans un système d'ordres, de corporations et de jurandes etc.
par exemple, et ait permis que se développe librement la sphère de la mise en forme de
l'expérience du sujet, à partir de la réaction du sujet à l'objectivité du monde, réaction sublimée en
loi de la forme selon une recomposition des fragments de l'étant issus de cette expérience au
moyen d'une technique déterminée par son stade historique. Les sédiments historiques et sociaux
entrant dans le sujet, et la technique et l'expérience du moment étant de caractères social et
historique, cette sphère autonome reste déterminée par la société mais indirectement, suivant ces
trois prismes dont la coordination des spectres produit l'image que l'œuvre met en scène, et qui
décidera si le lien avec la réalité empirique, le monde social du moment a été rompu - dans le
double sens de la constitution d'une abstraction ou dans la retombée comme simple élément de
la réalité empirique - ou si dans son maintient, la vérité de l'instant historique est atteinte ou non.

C'est la face autonome qui répond à l'immanence de la pensée. Dans celle-ci l'élément
qui n'est pas de la pensée et qui la marque est l'élément somatique, pulsionnel, qui se remarque
dans des notions comme celle de sensation qui ne peut se réduire à un pur fait de conscience
mais est lestée d'une composante 'matérielle'. Quant à l'œuvre d'art, son immanence est lestée
des mêmes impulsions corporelles mimétiques que la technique a permis d'objectiver dans une
forme, à l'instar de la pensée qui objective le besoin, qui leste son immanence, par la correction
conceptuelle dialectique.

Pour poursuivre ce projet d'interprétation générale, il s'agira, de confronter le rapport


d'Adorno à Kant et à Hegel, ce rapport se justifiant par l'affirmation de la Théorie esthétique[659]
selon laquelle Kant et Hegel auraient développé "les conceptions esthétiques les plus puissantes"
et par le fait .que le texte ne cesse de s'y confronter. Par la comparaison entre des interprétations
récentes des deux philosophes et de ce rapport, il pourra être distingué par contraste le geste
proprement adornien d'interprétation et posé la question du caractère déterminant ou non de sa
lecture marxienne. Pour cela, un certain nombre de concepts d'Adorno seront à approfondir,
comme celui d'esprit par exemple, et la question de savoir si selon Adorno, c'est le caractère
marchand qui est responsable des différents phénomènes de réification, de fétichisme, ou le
caractère capitaliste, à savoir dès que la force de travail devient une marchandise.

83 di 103 10/12/2010 18:42


Introduction a l'esthetique d'adorno http://actuelmarx.u-paris10.fr/alp0014.htm

84 di 103 10/12/2010 18:42


Introduction a l'esthetique d'adorno http://actuelmarx.u-paris10.fr/alp0014.htm

6 BIBLIOGRAPHIE SOMMAIRE
Cette bibliographie est réduite aux éditions en français d'Adorno et directement sur Adorno. Ne sont donc pas
citées les différentes éditions de magazines par exemple où des textes d'Adorno ont été traduits (ex : L'Arc
n°40 sur Beethoven, Cahiers de l'Ircam, etc.). Les édition indiquées sont les dernières en date.
Les œuvres complètes en allemand d'Adorno - Gesammelte Schriften- sont éditées par Suhrkamp, Frankfurt
am Main par Rolf Tiedemann.
Une très importante bibliographie allemande d'ouvrages allemands surtout et américains est fournie à la date
1983 dans l'ouvrage Adorno Konferenz (Frankfurt am Main, Suhrkamp Verlag, 1983)
Une bibliographie internationale est fournie à l'année 1986 par l'ouvrage de M.Jimenez, Adorno et la
modernité (Paris, Klincksieck, 1986).

Les textes sont présentés dans l'ordre décroissant de la dernière date d'édition et par auteur.

6.1 Textes d'Adorno traduits en Français


AUTEUR;Titre;Edition;Utilisation/Compléments
· T.W.ADORNO;L'art et les arts;Paris, Desclée de Brouwer, 2002, trad. J.Lauxerois;Interventions ayant valeur de modèle dans
le domaine artistique (musique, architecture, genres artistiques)
· T.W.ADORNO ET W.BENJAMIN;Correspondance Adorno-Benjamin 1928-1940;Paris, La Fabrique éditions, 2002, trad.
P.Ivernel;
· T.W.ADORNO;Minima Moralia Réflexions sur la vie mutilée;Paris, Payot, 2001, trad. J.R.Ladmiral, E.Kaufholz;Interventions
dialectiques dans la vie quotidienne
· T.W.ADORNO;Dialectique négative;Paris, Payot et Rivages, 2001, trad. G.Coffin, Joëlle Masson, Olivier Masson, Alain
Renaut, D.Trousson;La dialectique selon Adorno et son rapport au matérialisme (édition de 1978 utilisée)
· T.W.ADORNO;Sur Walter Benjamin;Paris, Gallimard, 2001, trad. C.David;
· T.W.ADORNO;Contribution à : Nietzsche l'antipode, le drame de Zarathoustra de H.G.Gadamer ;Paris, Allia, 2000, trad.
C.David;
· T.W.ADORNO;Notes sur la littérature;Paris, Flammarion, 1999, trad. S. Muller;Interventions dialectiques en critique
littéraire
· T.W.ADORNO;Théorie Esthétique, Paralipomena, Introduction première;Paris, Klincksieck, 1995, trad. M.Jimenez;Œuvre
étudiée et compléments
· T.W.ADORNO;Sur quelques relations entre musique et peinture;Paris, La Caserne, 1995, trad. P.Szendy avec collaboration de
J.Lauxerois;
· T.W.ADORNO;Texte Parataxe intégré dans : Hymnes, élégies et autres poèmes de F.Hölderlin;Paris, Flammarion, 1995, trad.
S.Muller (pour Parataxe);voir Notes sur la littérature
· T.W.ADORNO;Introduction à la sociologie de la musique;Paris, Contrechamps Editions, 1994, trad. V.Barras, C.Russi;forces
et rapports de production artistiques dans la Postface
· T.W.ADORNO;Essai sur Wagner;Paris, Gallimard, 1993, trad. H.Hildenbrand, A.Lindenberg;
· T.W.ADORNO;Philosophie de la nouvelle musique;Paris, Gallimard, 1990, trad. H.Hildenbrand, A.Lindenberg;méthodologie,
application de la dialectique
· T.W.ADORNO;Jargon de l'authenticité;Paris, Payot, 1989, trad. E.Escoubas;
· T.W.ADORNO;Alban Berg : le maître de la transition infime;Paris, Gallimard, 1989, trad. R.Rochlitz;
· T.W.ADORNO;Préface à Etudes sur la philosophie de Walter Benjamin de Rolf Tiedemann;Arles, Actes Sud, 1987, trad.
R.Rochlitz;
· T.W.ADORNO;Prismes : critique de la culture et société;Paris, Payot, 1986, trad. G. et R. Rochlitz;
· T.W.ADORNO;Modèles critiques : interventions répliques ;Paris, Payot, 1984, trad. M.Jimenez et E.Kaufholz;Théorie et
Praxis.Texte consulté dans l'édition américaine : Critical Models Interventions and catchwords, New-York, Columbia
University Press 1998, trad. H.W.Pickford
· T.W.ADORNO;Quasi una fantasia;Paris, Gallimard, 1982, trad. J.L.Leleu avec collaboration de O.Hansen-Love,
P.Joubert;Interventions dialectiques en critique musicale
· T.W.ADORNO;Ecrits Musicaux;Paris, Gallimard, 1982 ;
· T.W.ADORNO;Trois études sur Hegel;Paris, Payot, 1979, trad. du séminaire de traduction du Collège de philosophie;Rapport à
Hegel. Texte consulté dans l'édition américaine: Hegel : Three Studies, Cambridge (Massachusetts), The MIT Press, 1993, trad.
S.Weber Nicholson

85 di 103 10/12/2010 18:42


Introduction a l'esthetique d'adorno http://actuelmarx.u-paris10.fr/alp0014.htm

· T.W.ADORNO AVEC K.POPPER;Contribution à : De Vienne à Francfort : la querelle allemande des sciences


sociales;Bruxelles, Editions Complexe, 1979,;
· T.W.ADORNO;Préface de : Allemands : une série de lettres de W.Benjamin;Paris, Hachette, 1979, trad. G.Goldschmidt;
· T.W.ADORNO;Mahler, une physionomie musicale;Paris, Les Editions de Minuit, 1976, trad. J.L.Leleu et
T.Leydenbach;Exemple de réalisation d'une étude esthétique
· T.W.ADORNO AVEC MAX HORKHEIMER;La dialectique de la Raison;Paris, Gallimard, 1974, trad. E.Kaufholz;l'industrie
culturelle, la dialectique de la raison
· T.W.ADORNO AVEC HANNS EISLER;Musique de Cinéma;Paris, L'Arche, 1972, trad. J.P.Hammer;

6.2 Textes en français sur Adorno


AUTEUR;Titre;Edition;Utilisation
· Y.CUSSET, S.HABER;Le Vocabulaire de l'Ecole de Francfort;Paris, Ellipses, 2002;
· P.L.ASSOUN;L'Ecole de Francfort;Paris, PUF, 2001 ;
· B.OUATTARA;Adorno et Heidegger, une controverse philosophique;Paris, Montréal (Québec),l'Harmattan, 1999
· B.OUATTARA;Adorno : philosophie et éthique;Paris, Montréal (Québec), l'Harmattan, 1999
· A.BOISSIÈRE;Adorno, la vérité de la musique moderne;Villeneuve d'Ascq, Presses Universitaires du Septentrion, 1999
· F.VANDENBERGHE;Une histoire critique de la sociologie allemande. Tome 2, Horkheimer, Adorno, Marcuse, Habermas :
aliénation et réification;Paris, Editions. la Découverte, , 1998
· M.JIMENEZ;Qu'est-ce que l'esthétique ?;Paris, Gallimard, 1997
· M.JIMENEZ;Les enjeux de la critique esthétique; Lire Adorno aujourd'hui;Villeurbanne, Nouveau musée-Institut d'art
contemporain, 1996
· M.JIMENEZ;Adorno et la modernité : vers une esthétique négative;Paris, Klincksieck, 1986
· M.JIMENEZ;Theodor W. Adorno : art, idéologie et théorie de l'art;Paris, Union générale d'éditions, 1973
· J.M.PAUL (DIR. DE PUB.) ACTES DU COLLOQUE DE NANCY, NOVEMBRE 1995,;Max Horkheimer, Theodor W. Adorno et la
D
" ialektik der Aufklärung";Nancy,Centre de recherches germaniques et scandinaves de l'Université de Nancy 2, 1996
· M.LETER;Observations sur le conflit heuristique du laïque et de l'herméneutique chez les penseurs juifs : des "Thèses sur
Feuerbach"de Marx à la D " ialectique négative"d'Adorno;Le Perreux, Presses du Centre de recherches heuristiques, 1996
· JOAN NORDQUIST (BIBLIOGRAPHIE);Theodor Adorno, II : a bibliography;Santa Cruz (Calif.), Reference and research services,
1994
· C.MENKE;La souveraineté de l'art : l'expérience esthétique après Adorno et Derrida;Paris, A.Colin, 1993, trad. P.Rusch
· R.WIGGERSHAUS;L'Ecole de Francfort : histoire, développement, signification;Paris, PUF, 1993, trad. L.Deroche-Gurcel
· P.LACOUE-LABARTHE;Musica ficta : figures de Wagner;Paris, C.Bourgeois, 1991
· COLLECTIF;Théories esthétiques après Adorno / Hans Robert Jauss, Rüdiger Bubner, Karl Heinz Bohrer, Peter Bürger, …
;Paris, Actes Sud, 1990, trad. R.Rochlitz et C.Bouchindhomme
· GARCIA DÜTTMAN;La Parole donnée : mémoire et promesse;Paris, Galilée, 1989
· M.JIMENEZ, T.W.ADORNO, R.TIEDEMANN, ETC.;Adorno;Toulouse, Privat, 1985 puis Paris, Revue d'esthétique n°8, 1985
· R.COURT;Adorno et la nouvelle musique : art et modernité;Paris, Klincksieck, 1981
· J.M.VINCENT;La théorie critique de l'école de Francfort;Paris, Galilée 1976;Rapport théorie-pratique
· NUMÉRO SPÉCIAL DE LA REVUE D'ESTHÉTIQUE 1975;Présences d'Adorno;Paris, Union générale d'éditions, 1975
· A.TOSEL;Le métamarxisme de la Théorie critique de l'école de Francfort in Histoire de la philosophie tome III;Paris, ,
Gallimard, Bibiothèque de la Pléiade, 1974;L'Ecole de Francfort

6.3 Autres textes utilisés


AUTEUR;Titre;Edition;Utilisation
· J.BIDET;Que faire du Capital ?;Paris, PUF, 2000;Idéologie
· G.RAULET;Walter Benjamin;Paris, Ellipses, 2000;
· J.M.LACHAUD (DIR.);Art, culture et politique;Paris, PUF, 1999;Article sur Adorno par V.Gomez
· G.DELEUZE;La philosophie critique de Kant;Paris, PUF, 1997;L'esthétique de Kant
· E.KANT;Critique de la Raison Pure;Paris, Aubier, 1997, trad. A.Renaut;Intérieur, extérieur d'un objet de connaissance
· E.KANT;Critique de la Faculté de Juger;Paris, Gallimard 1985, trad. A.J.L.Delamarre, J.R.Ladmiral, M.B.de Launay,
J.M.Vaysse;Concept de finalité, subjective et objective, le beau, le sublime
· L.ALTHUSSER;Pour Marx;Paris, Editions La Découverte, 1996;Le P " iccolo"Bertolazzi et Brech (Notes sur un théâtre
matérialiste)
· B.CHAVANCE;Marx et le capitalisme;Paris, Nathan, 1996;Introduction à l'économie de Marx

86 di 103 10/12/2010 18:42


Introduction a l'esthetique d'adorno http://actuelmarx.u-paris10.fr/alp0014.htm

· M.HORHEIMER;Théorie traditionnelle et théorie critique;Paris, Gallimard, 1996, trad. C.Maillard et S.Muller;Le concept de
théorie critique
· E.BALIBAR;La philosophie de Marx;Paris, La Découverte, 1993;Idéologie, fétichisme chez Marx et présentation générale des
catégories introduites par Marx
· COLLECTIF;Anthologie de la poésie allemande;Paris, Gallimard, 1993;Lecture de Nietzsche, Borchardt, Georg, Wedekind,
Celan, etc.
· W.BENJAMIN;Origine du drame baroque allemand;Paris, Champs Flammarion 1985, trad. S.Muller, A.Hirt;Concepts communs
à Adorno : fragment, micrologie, etc.
· K.MARX;Œuvres I et III (philosophie et Economie 1);Paris, Gallimard, Bibliothèque de La Pléiade, 1982, trad.
M.Rubel;Thèses sur Feuerbach, Critique du programme de Gotha et autres textes référencés par Adorno
· F.HEGEL;Introduction à l'esthétique – Le Beau;Paris, Champs Flammarion, 1979, trad. S.Jankélévich;Conception hégélienne
du Beau, rapport avec l'esthétique de Kant
· F.HEGEL;Phénoménologie de l'Esprit;Paris, Aubier, 1941, trad. J.Hyppolite;La dialectique
· A.TOSEL;Le métamarxisme de la Théorie critique de L'Ecole de Francfort in Histoire de la philosophie tome III ;Paris,
Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, 1974;Critique d'Adorno
· E.BALIBAR, P.MACHEREY;Dialectique;Article de l'Encyclopédie Universalis 1970;Dialectique
· B.BOURGEOIS;Idéalisme;Article de l'Encyclopédie Universalis 1970;Idéalisme
· L.GUILLERMIT;Kant;Article de l'Encyclopédie Universalis 1970;L'esthétique et le rapport à la finalité
· G. LUKACS;Histoire et conscience de classe;Paris, Les Editions de Minuit, 1960, trad. K.Axelos;Dialectique, réification

6.4 Dictionnaires utilisés


AUTEUR;Titre;Edition;Utilisation
· J.BIDET, E.KOUVELAKIS (DIR.);Dictionnaire Marx Contemporain;Paris, PUF, 2001;Articles de G.Raulet sur l'Ecole de
Francfort, et de J.M.Vincent sur Adorno
· G.LABICA, G.BENSUSSAN (DIR.);Dictionnaire critique du marxisme;Paris, PUF, 1999;Dialectique, Ecole de Francfort, etc.
· A.LALANDE;Vocabulaire de la philosophie;Paris, PUF, 1997;
· D.KAMBOUCHNER (DIR.);Notions de philosophie;Paris, Gallimard, 1995;
· D.JULIA;Dictionnaire de la philosophie;Paris, Larousse, 1992;
· A.CUVILLIER;Nouveau vocabulaire philosophique;Paris, Armand Colin, 1956;

6.5 Histoires de la philosophie utilisées


AUTEUR;Titre;Edition
· B.PARAIN, Y.BELAVAL (DIR.);Histoire de la philosophie;Paris, NRF, Encyclopédie de la Pléiade, 1969 (tome 1),1973 (tome
2),1974(tome 3)
· F.CHÂTELET (DIR.);Histoire de la philosophie;Paris, Hachette, 1999
· J.HERSH;L'étonnement philosophique, une histoire de la philosophie;Paris, Gallimard, 1993
· E.BRÉHIER;Histoire de la philosophie;Paris, PUF, 1991

87 di 103 10/12/2010 18:42


Introduction a l'esthetique d'adorno http://actuelmarx.u-paris10.fr/alp0014.htm

7 NOTES

Sous le titre Théorie esthétique publié par Klincksieck, nous entendons aussi bien le corps de la
Théorie esthétique, son premier projet d'introduction destiné à être réécrit Introduction première,
ainsi que les fragments regroupés sous le nom de Paralipomena

Soleil du Sud
L'esprit et la lettre

[1] T.W.Adorno, Théorie esthétique (Klincksieck, Paris, 1995, trad.M.Jimenez), p.501


[2] T.W.Adorno, Dialectique négative (Payot, Paris, 1978, trad. G.Coffin, J.Masson, O.Masson, A.Renaut, D.Trousson.), p.7-8
[3] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.489
[4] Un exemple d'une telle tentative d'interprétation d'Adorno est le livre La théorie critique de l'Ecole de Francfort de J.M.Vincent
(Paris, Galilée, 1976) qui cependant semble plus juxtaposer une partie de contexte historique et une partie théorique qu'à parvenir à
faire le lien entre les deux.
Un modèle nouveau d'une telle analyse sur l'objet de la modernité est fourni par Topologie d'une alternative de J.Bidet in
Dictionnaire Marx Contemporain sous la direction de J.Bidet et E.Kouvélakis (Paris, PUF 2001) p.360, un des fils conducteurs de
Théorie générale (Paris, PUF, 1999)
[5] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.307
[6] T.W.Adorno, Dialectique négative (op. cit.), p.237-238
[7] voir G.W.F.Hegel, Principes de la philosophie du droit (Librairie philosophique J.Vrin, 1982) §360 p.341
[8] T.W.Adorno, Dialectique négative (op. cit.), p.150
[9] T.W.Adorno, Dialectique négative (op. cit.), p.126
[10] T.W.Adorno, Philosophie de la nouvelle musique, (Paris, Gallimard, 1990, trad. H.Hildenbrand, A.Lindenberg), p.34-37
Introduction - § De la méthode
[11] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.494-497
[12] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.494-497.
[13] T.W.Adorno, Théorie esthétique (dans Théorie esthétique op. cit.), p.364
[14] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.363
[15] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.308
[16] Il serait intéressant de comparer cette manière de cerner le réel à travers des modèles à une autre solution à cette question
donnée par F.Laruelle avec une axiomatique transcendantale, où selon l'occasion d'un matériel philosophique, un nouveau visage du
Réel se donne dans l'écriture.
[17] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.307
[18] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.155
[19] T.W.Adorno, Notes sur la littérature (Flammarion, Paris, 1984, trad.S.Muller) Parataxe p.330
[20] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.221
[21] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.74
[22] W.Benjamin, Origine du drame baroque allemand (Flammarion, Paris, 1985, trad. S.Muller), p.24-25
[23] Il pourrait être intéressant de comparer cette alternative avec la vision monadique de Leibniz sans l'harmonie pré-établie, à
savoir avec la philosophie nietzschéenne comme monadologie athée selon l'interprétation de Heidegger dans Nietzsche (Paris,
Gallimard, 1990-1995, trad.P.Klossowski))

88 di 103 10/12/2010 18:42


Introduction a l'esthetique d'adorno http://actuelmarx.u-paris10.fr/alp0014.htm

[24] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.296


[25] sur le lien travail solitaire et collectif chez Adorno, voir Dictionnaire Marx Contemporain sous la direction de J.Bidet et
E.Kouvélakis (PUF,Paris, 2001) p.360
[26] T.W.Adorno, Dialectique négative (op. cit.), p.34
[27] F.Nietzsche, Aurore (Gallimard, Paris, 1980) Avant Propos §5 p.18
[28] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.232
[29] T.W.Adorno, L'art et les arts (Desclée de Brouwer, Paris,2002, trad.J.Lauxerois), p.124
[30] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.501sq.
[31] T.W.Adorno, Mahler, une physionomie musicale (Les Editions de Minuit, Paris, 1976, trad. J.L.Leleu et T.Leydenbach), p.22
[32] M.Horkheimer, T.W.Adorno, La dialectique de la Raison (Gallimard, Paris,1974, trad. E.Kaufholz), p.21
[33] T.W.Adorno, Mahler, une physionomie musicale (op. cit.), p.22
[34] T.W.Adorno, Mahler, une physionomie musicale (op. cit.), p.22
[35] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op.cit.), p.85
[36] T.W.Adorno, Minima Moralia Réflexions sur la vie mutilée (Payot, Paris, 2001, trad. J.R.Ladmiral, E.Kaufholz), p.246
[37] T.W.Adorno, Dialectique négative (op. cit.), p.121-122
[38] T.W.Adorno, Minima Moralia (op. cit.), p.76
[39] T.W.Adorno, Dialectique négative (op.cit.), p.152
[40] T.W.Adorno, Minima Moralia (op. cit.), p.157
[41] T.W.Adorno, Critical models Interventions and catchwords (Columbia University Press,NewYork,1998,trad.H.W.Pickford),
p.260
[42] T.W. Adorno, Critical models Interventions and catchwords (op.cit.) §1 p.260
[43] Il sera traduit par la suite par désartification suivant une idée de M.Jimenez qu'il n'a pas retenu dans sa traduction ici utilisée de
la Théorie esthétique, puisqu'il choisit désesthétisation (Théorie esthétique p.36 note 7), mais qui a l'avantage de faire penser au
désertique, et donc à la perte de qualités, renvoyant ainsi par connotation à un terme employé par Adorno : Entqualifizierung et à
l'aliénation elle-même Entfremdung. On a ici une série de terme en Ent- exprimant une forme de négativité, celle de la perte d'un
qualité propre à soi.
[44] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.124-125
[45] T.W.Adorno, Dialectique négative (op.cit.), p.39
[46] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.85-86
[47] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.112
[48] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.132
[49] Un rapprochement serait à faire avec G.Deleuze dans L'abécédaire de Gilles Deleuze (Paris, Editions Montparnasse, 1998)
pour qui l'art c'est parler pour, au nom des animaux qui meurent
[50] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.97
[51] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.118
[52] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.105
[53] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.191
[54] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.19
[55] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.20
[56] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.456
[57] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.85
[58] Cette recherche de l'identité post-hégélienne se retrouvent dans les tentatives contemporaines de la non-philosophie de
F.Laruelle avec l'Un-en-Un et de la philosophie de A.Badiou avec la multiplicité pure
[59] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.85
[60] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.102
[61] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.400
[62] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.126

89 di 103 10/12/2010 18:42


Introduction a l'esthetique d'adorno http://actuelmarx.u-paris10.fr/alp0014.htm

[63] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.39


[64] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.58
[65] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.333
[66] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.320-321
[67] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.314
[68] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.303
[69] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.242
[70] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.38
[71] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.471
[72] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.83
[73] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.125
[74] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.37 et 47
[75] T.W.Adorno, H.Eisler, Musique de cinéma (L'Arche Editeur, Paris,1972, trad.J.P.Hammer), p.9
[76] Là où un morceau ou passage tonal avait un centre de référence, la tonalité du morceau ou du passage en question, par exemple
Do majeur, par rapport auquel s'organisait le morceau, l'atonalité rompt ce centre de référence, l'analyse pouvant difficilement
rattacher les passages à une tonalité, où sinon sur une période si courte que cette analyse suivant le centre tonal n'est plus pertinente.
Le dodécaphonisme est un système où chacune des douze notes de l'octave (par exemple do, do#, ré, ré#, mi, fa etc. jusqu'à si, c'est à
dire sur un piano une série contiguë de 12 notes blanches et noires) a une valeur égale - ce qui supprime le centre tonal. La
composition se donnera alors une série de 12 notes dans un certain ordre comme point de départ, et opérera des transformations sur
cette série comme moyen de composition.
[77] T.W.Adorno, Quasi una fantasia (Gallimard,Paris,1982, , trad.J.L.Leleu avec O.Hansen-Løve, P.Joubert), p.339
[78] voir à ce sujet les critiques contenues dans les ouvrages de J.M.Vincent, La théorie critique de l'Ecole de Francfort
(Paris,Galilée,1975) et A.Tosel, Le développement du marxisme en Europe occidentale depuis 1917, § Le métamarxisme de la
Théorie Critique L'Ecole de Francfort (1955,1958) dans l'Histoire de la philosophie (Paris, Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade,
1974) tome III p.984 sq.
[79] Pour un exemple d'une telle articulation, voir J.Bidet, Théorie générale (Paris,PUF,Paris, 1999),
[80] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.463
[81] T.W.Adorno, Dialectique négative (op. cit.), p.153-154
[82] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.161
[83] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.356
[84] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.247
[85] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.156
[86] J.M.Vincent, La théorie critique de l'Ecole de Francfort (Galilée, Paris, 1976) et A.Tosel, Le développement du marxisme en
Europe occidentale depuis 1917, § Le métamarxisme de la Théorie Critique L'Ecole de Francfort (1955,1958) (Gallimard,
Bibliothèque de la Pléiade, Paris, 1974) p.984 sq.
[87] voir pour comprendre l'importance d'un telle instance : G.Lukacs, Histoire et conscience de classe (Les Editions de Minuit,
Paris,1960, trad. K.Axelos et J.Bois) Qu'est-ce que la marxisme orthodoxe ? p.17-45
[88] T.W. Adorno, Critical models Interventions and catchwords (op.cit.), p.292 [ma propre traduction en français]
[89] C.Menke, Théorie critique et connaissance tragique in Actualités d'Adorno (PUF, Rue Descartes n°23, 1999), p.27-45
[90] T.W. Adorno, Critical models Interventions and catchwords (op.cit.), 289-293
[91] T.W.Adorno, Quasi une fantasia (op.cit.)p.291-340
[92] T.W.Adorno, Quasi une fantasia (op. cit.), p.XIV
[93] T.W.Adorno, Critical models Interventions and catchwords (op.cit.), p. 259-278
[94] Dictionnaire critique du marxisme (PUF, Paris, 1999), article Fusion p.497
[95] T.W. Adorno, Critical models Interventions and catchwords (op.cit.) §1 p.260-261
[96] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.278 et voir G.W.F.Hegel, Principes de la philosophie du droit (Librairie
philosophique J.Vrin, 1982) §360 p.341
[97] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.52

90 di 103 10/12/2010 18:42


Introduction a l'esthetique d'adorno http://actuelmarx.u-paris10.fr/alp0014.htm

[98] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.58


[99] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.252
[100] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.104
[101] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.272
[102] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.279-280
[103] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.141
[104] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.199
[105] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.252
[106] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.422-423
[107] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.69-70
[108] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.237
[109] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.255
[110] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.465
[111] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.252
[112] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.39
[113] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.137
[114] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.96
[115] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.148
[116] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.157
[117] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.107
[118] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.163
[119] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.86
[120] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.53
[121] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.397
[122] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.188
[123] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.395
[124] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.91
[125] T.W.Adorno, Dialectique négative (op. cit.), p.117
[126] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.79-80
[127] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.187
[128] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.101
[129] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.359
[130] T.W.Adorno, Dialectique négative (op. cit.), p.146-148
[131] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p. 189,314,315,328,356,448
[132] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.55-56
[133] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.418
[134] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.383
[135] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.169
[136] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.65
[137] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.329
[138] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.265
[139] T.W.Adorno, Dialectique négative (op. cit.), p.161-164
[140] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.83
[141] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.142
[142] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.90

91 di 103 10/12/2010 18:42


Introduction a l'esthetique d'adorno http://actuelmarx.u-paris10.fr/alp0014.htm

[143] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.424


[144] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.422
[145] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.313
[146] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.127-129 et Notes sur la littérature (op.cit.), Engagement p.285-306
[147] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.356
[148] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.422
[149] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.20
[150] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.358
[151] voir L'abécédaire de Gilles Deleuze (Paris, Editions Montparnasse, 1998)
[152] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.145
[153] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.311
[154] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.292
[155] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.342
[156] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.353
[157] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.44
[158] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.61
[159] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.24
[160] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.169
[161] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.221
[162] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.262
[163] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.116
[164] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.240
[165] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.100
[166] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.161
[167] T.W.Adorno, Dialectique négative (op. cit.), p.317
[168] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p. 70,187,319,374
[169] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.392
[170] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.163
[171] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.161 et 163
[172] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.393
[173] E.Balibar, La philosophie de Marx (op. cit.), p.31-32
[174] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.232-234
[175] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.49
[176] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.63
[177] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.206
[178] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.70
[179] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.279
[180] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.280
[181] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.94
[182] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.184
[183] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.68
[184] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.297
[185] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.165
[186] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.296
[187] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.132

92 di 103 10/12/2010 18:42


Introduction a l'esthetique d'adorno http://actuelmarx.u-paris10.fr/alp0014.htm

[188] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.56


[189] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.130
[190] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.274
[191] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.383
[192] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.133
[193] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.170
[194] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.184
[195] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.33
[196] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.85-86
[197] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.274
[198] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.190
[199] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.209-210
[200] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.326
[201] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.116
[202] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.86
[203] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.377
[204] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.316
[205] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.56
[206] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.298
[207] T.W.Adorno, Notes sur la littérature(op.cit.), Engagement p.300-301
[208] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.266-267
[209] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.54
[210] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.22 et 24
[211] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.186
[212] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.116
[213] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.158
[214] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.95
[215] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.72
[216] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.266
[217] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.71
[218] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.219
[219] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.249
[220] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.206
[221] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.291
[222] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.410
[223] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.198
[224] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.150
[225] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.150
[226] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.91
[227] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.160-161
[228] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.316
[229] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.334
[230] T.W.Adorno, Notes sur la littérature(op.cit.), Engagement p.300-301
[231] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.336
[232] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.404

93 di 103 10/12/2010 18:42


Introduction a l'esthetique d'adorno http://actuelmarx.u-paris10.fr/alp0014.htm

[233] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.205


[234] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.20-21
[235] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.391
[236] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.76-82
[237] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.78
[238] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.149
[239] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.108
[240] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.110
[241] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.50
[242] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.147
[243] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.365
[244] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.106
[245] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.263
[246] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.245-246
[247] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.161
[248] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.201
[249] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.370
[250] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.245
[251] T.W.Adorno, Hegel : Three Studies (MIT Press, Cambridge,1993, tard.S.W.Nicholsen), Skoteinos p.123
[252] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.345
[253] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.111
[254] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.260
[255] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.40
[256] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.117-118 et 121
[257] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.113 et 115
[258] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.404
[259] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.77
[260] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.408
[261] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.137
[262] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.275-276
[263] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.408-409
[264] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.314
[265] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.348
[266] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.349
[267] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.325
[268] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.18-19
[269] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.382
[270] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.26
[271] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.325
[272] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.242
[273] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.457
[274] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.325
[275] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.234
[276] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.85
[277] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.295

94 di 103 10/12/2010 18:42


Introduction a l'esthetique d'adorno http://actuelmarx.u-paris10.fr/alp0014.htm

[278] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.21


[279] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.24 et 33
[280] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.34
[281] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.42
[282] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.25
[283] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.25-26
[284] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.209
[285] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.91
[286] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.233
[287] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.64
[288] T.W.Adorno, Dialectique négative (op. cit.), II §25 p.150-152
[289] Cette notion de fausse conscience, implicitement morale selon E.Balibar, n'est pas présente chez Marx
[290] E.Balibar, La philosophie de Marx (Editions La Découverte, Paris, 1993), p.55
[291] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.326
[292] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.433
[293] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.124
[294] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.187
[295] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.168
[296] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.302
[297] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.388
[298] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.433
[299] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.74
[300] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.58-59
[301] D.Buren, Les écrits (op. cit.), Tome I, p.40
[302] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.38,88,314,330,331,366,367,436
[303] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.103-105
[304] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.286
[305] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.122
[306] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.432
[307] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.349
[308] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.248
[309] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.161
[310] J.Bidet, Que faire du Capital ? (PUF, Paris, 2000), p.179
[311] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.347 et 322
[312] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.206
[313] J.Bidet, Que faire du Capital ? (op.cit.), p.207
[314] T.W.Adorno, Dialectique négative (op. cit.), p.276-277
[315] T.W.Adorno, Dialectique négative (op. cit.), p.278-279
[316] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.465
[317] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.322
[318] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.95
[319] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.457
[320] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.169
[321] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.423, 73
[322] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.240

95 di 103 10/12/2010 18:42


Introduction a l'esthetique d'adorno http://actuelmarx.u-paris10.fr/alp0014.htm

[323] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.192


[324] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.224
[325] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.244
[326] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.418
[327] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.220
[328] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.318
[329] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.34
[330] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.66-67
[331] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.144
[332] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.47-48
[333] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.239
[334] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.93
[335] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.154
[336] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.87
[337] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.85
[338] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.455-457
[339] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.275,212
[340] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.288
[341] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.79
[342] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.406
[343] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.229
[344] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.352
[345] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.312
[346] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.345
[347] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.275
[348] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.37-38
[349] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.251-252
[350] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.391
[351] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.357
[352] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.327
[353] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.167
[354] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.417
[355] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.300
[356] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.404
[357] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.84
[358] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.89
[359] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.26
[360] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.191
[361] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.124
[362] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.235-236
[363] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.323
[364] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.446
[365] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.89
[366] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.215
[367] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.314

96 di 103 10/12/2010 18:42


Introduction a l'esthetique d'adorno http://actuelmarx.u-paris10.fr/alp0014.htm

[368] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.296


[369] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.23
[370] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.23-24
[371] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.330
[372] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.445,274
[373] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.328
[374] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.36-37
[375] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.316
[376] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.327
[377] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.430-431
[378] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.435
[379] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.332
[380] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.330
[381] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.341
[382] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.270
[383] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.255
[384] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.359
[385] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.291
[386] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.210-212
[387] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.434
[388] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.137
[389] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.225
[390] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.323-324
[391] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.66
[392] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.248
[393] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.438
[394] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.264
[395] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.99
[396] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.105
[397] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.333
[398] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.53
[399] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.325
[400] T.W.Adorno, Dialectique négative (op. cit.), p.278
[401] T.W.Adorno, Le caractère fétiche de la musique et la régression de l'écoute (Editions Allia, Paris, 2001, trad. C.David),
p.85
[402] K.Marx, Le Capital, Livre I, sections I à IV (Flammarion, Paris, 1985, trad. J.Roy), p.68-76
[403] T.W.Adorno, Le caractère fétiche de la musique et la régression de l'écoute (op.cit.), p.29
[404] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.92
[405] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.272
[406] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.36-37
[407] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.37
[408] T.W.Adorno, Le caractère fétiche de la musique et la régression de l'écoute (op.cit.), p.29-30
[409] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.37
[410] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.43
[411] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.315

97 di 103 10/12/2010 18:42


Introduction a l'esthetique d'adorno http://actuelmarx.u-paris10.fr/alp0014.htm

[412] voir le texte d'Adorno, Engagement dans Notes sur la littérature (Paris, Flammarion, 1984)
[413] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.124
[414] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.318
[415] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.154
[416] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.256
[417] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.370
[418] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.330
[419] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.314-315
[420] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.314
[421] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.348
[422] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.112
[423] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.239
[424] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.238
[425] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.142
[426] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.33
[427] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.315
[428] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.412
[429] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.147
[430] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.52
[431] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.71-72,85
[432] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.410-411
[433] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.302
[434] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.442
[435] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.289
[436] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.305
[437] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.44
[438] G.Lukacs, Histoire et conscience de classe (Editions de Minuit, Paris,1960, trad. K.Axelos), voir Préface de K.Axelos
[439] E.Balibar, La philosophie de Marx (La Découverte, Paris,1993), p.69
[440] T.W.Adorno, Critical Models (op. cit.), p.222
[441] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.319
[442] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.236
[443] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.457
[444] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.319
[445] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.105
[446] T.W.Adorno, Dialectique négative (op. cit.), § Moment qualitatif de la rationalité p.40-42
[447] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.103
[448] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.105
[449] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.32
[450] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.296
[451] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.205
[452] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.215
[453] T.W.Adorno, Mahler (op. cit.), p.122-123
[454] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.135
[455] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.130
[456] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.249-250

98 di 103 10/12/2010 18:42


Introduction a l'esthetique d'adorno http://actuelmarx.u-paris10.fr/alp0014.htm

[457] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.117


[458] La seconde école de Vienne regroupe les compositeurs Schönberg, Berg et Webern
[459] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.88
[460] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.273
[461] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.37
[462] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.169-170
[463] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.319
[464] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.390
[465] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.304
[466] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.52
[467] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.451
[468] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.94
[469] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.169
[470] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.245
[471] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.145-147
[472] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.73
[473] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.129
[474] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.384
[475] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.234
[476] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.412
[477] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.43
[478] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.190
[479] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.150
[480] voir D.Buren, Les écrits 1965-1990 (Bordeaux, CAPC-Musée d'art contemporain, 1991) tome 1
[481] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.217
[482] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.299
[483] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.34
[484] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.100
[485] T.W.Adorno, Le caractère fétiche dans la musique et la régression de l'écoute (op. cit.), p.84
[486] G.Bensussan G.Labica, Dictionnaire critique du marxisme (op. cit.), p.16-21
[487] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.37
[488] T.W.Adorno, Le caractère fétiche dans la musique (op. cit.), p.37-43
[489] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.43
[490] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.205
[491] G.Bensussan G.Labica, Dictionnaire critique du marxisme (op. cit.), p.16-21
[492] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.358-359
[493] T.W.Adorno, Minima Moralia (op. cit.), p.xxx
[494] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.88
[495] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.43
[496] "Mot polynésien signifiant force. Puissance occulte, telle que l'envisagent certaines religions primitives, et qui serait, selon les
sociologues, à l'origine de notre idée de cause." (Paris, Nouveau Petit Larousse, 1967)
[497] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.125
[498] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.218
[499] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.218
[500] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.89

99 di 103 10/12/2010 18:42


Introduction a l'esthetique d'adorno http://actuelmarx.u-paris10.fr/alp0014.htm

[501] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.354


[502] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.308
[503] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.311
[504] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.245
[505] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.358
[506] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.347
[507] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.164
[508] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.168
[509] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.238
[510] voir Les constitutions de la France depuis 1789 (Paris, Garnier Flammarion, 1993)
[511] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.286
[512] T.W.Adorno, Criticals Models (op. cit.), p.261
[513] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.42
[514] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.312
[515] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.167-168
[516] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.33
[517] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.258
[518] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.37
[519] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.151
[520] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.32-34
[521] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.52
[522] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.368
[523] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.379
[524] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.359
[525] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.113
[526] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.311
[527] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.317
[528] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.239
[529] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.16
[530] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.341-342
[531] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.327
[532] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.347
[533] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.32
[534] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.228
[535] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.138
[536] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.140 et 143
[537] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.143
[538] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.374
[539] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.433
[540] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.413
[541] "Les philosophes n'ont fait qu'interpréter le monde de diverses manières; ce qui importe, c'est de la transformer"
[542] K.Marx, Thèses sur Feuerbach in Œuvres III (Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, Paris, 1982, trad. M.Rubel), p.1033
[543] D.Buren, Les écrits (op. cit.), p.49-56 et 77
[544] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.442
[545] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.316

100 di 103 10/12/2010 18:42


Introduction a l'esthetique d'adorno http://actuelmarx.u-paris10.fr/alp0014.htm

[546] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.30


[547] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.125
[548] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.87
[549] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.170
[550] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.341
[551] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.341
[552] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.198
[553] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.321
[554] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.333
[555] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.432
[556] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.336
[557] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.339
[558] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.269
[559] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.144
[560] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.42
[561] T.W.Adorno, Dialectique négative (op. cit.), p.245
[562] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.27
[563] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.105
[564] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.124
[565] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.154
[566] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.188
[567] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.247
[568] Benjamin avait en sa possession un dessin de Klee, Angelus Novus représentant un ange dessiné d'un seul coup de crayon par
les entrelacs de son unique ligne, et symbolisant pour lui l'ange de l'histoire
[569] T.W.Adorno, Critical Models (op. cit.), Marginalia on theory and praxis, p.278
[570] T.W.Adorno, Dialectique négative (op. cit.), p.176-178
[571] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.57-58
[572] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.86
[573] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.191
[574] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.90
[575] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.323
[576] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.444
[577] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.376
[578] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.311
[579] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.350
[580] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.352
[581] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.321
[582] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.385
[583] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.418
[584] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.314
[585] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.309
[586] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.151
[587] D.Buren, Les écrits 1965-1990 (op. cit.), tome 1, p.38
[588] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.58
[589] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.139

101 di 103 10/12/2010 18:42


Introduction a l'esthetique d'adorno http://actuelmarx.u-paris10.fr/alp0014.htm

[590] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.352


[591] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.430
[592] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.283
[593] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.129 et Notes sur la littérature (op.cit), Engagement p.285-306
[594] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.79
[595] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.84-85
[596] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.289
[597] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.350
[598] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.87
[599] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.136
[600] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.171
[601] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.331
[602] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.351
[603] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.351
[604] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.351
[605] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.321
[606] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.235
[607] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.97
[608] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.56
[609] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.138
[610] T.W.Adorno, Introduction à la sociologie de la musique (Contrechamps Editions, Genève, 1994, trad.V.Barras, C.Russi.),
Postface p.223 et Théorie esthétique (op. cit.), p.21,58,61,65,72,290,317,327,438
[611] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.312-313
[612] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.342
[613] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.21
[614] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.303
[615] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.326
[616] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.21
[617] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.92
[618] L'intervalle sonore exacte d'une quinte est celui entre le son obtenu par vibration d'une corde de longueur L donnée et le son
obtenu par la vibration de 2/3 de la longueur L. En terme de fréquence, le rapport entre les deux fréquences est de 3/2=1,5. Or le
piano au tempérament égal a été conçu de telle façon que les douze notes de l'octave juste (rapport de fréquence 2/1) soit espacé par
des rapport égaux de fréquence. Le rapport de fréquence entre deux sons espacés d'une 'quinte' devient 25/12 environ égal à 1,33. La
'quinte' au clavier est donc fausse
[619] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.320
[620] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.326
[621] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.59
[622] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.60
[623] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.313
[624] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.423
[625] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.327
[626] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.285-286
[627] Dans son contenu, cette question de la grandeur est délicate. Quand Godard par boutade affirme que le cinéma avec son grand
écran ne sera pas détrôné par le petit écran, la télévision, rien que par ce geste de regarder au-dessus de soi quelque chose de plus
grand que soi, il renvoie à la question kantienne du sublime dont Adorno corrigeait une interprétation erroné de n'y voir que la
valorisation de l'immense qui y est malgré tout présente, de la puissance alors que c'est le sentiment mêlé de sa finitude et de sa
liberté qui s'y déploie. Cependant, en terme de 'profondeur' de l'expérience - mais aussi donc de puissance intérieure, de force - cette

102 di 103 10/12/2010 18:42


Introduction a l'esthetique d'adorno http://actuelmarx.u-paris10.fr/alp0014.htm

expérience du sublime peut être décrite ainsi que les autres, et c'est bien ainsi qu'Adorno parle de la chaise de Van Gogh dont à
travers sa facture "peut être quelque chose de très important", "se sédimenter des expériences plus profondes" que des tableaux d'une
facture traditionnelle avec un grand thème. C'est donc l'aspect a priori, formel de la grandeur qui est critiqué, non pas en soi, et cette
grandeur ne devient évidente qu'a posteriori, au cours de l'expérience, comme richesse ou puissance de signification de cette
expérience.
[628] Cette question nécessiterait aussi un développement pour déterminer en quoi elle se justifie en soi, et en quoi elle est
déterminée par la capacité réceptive de la sphère de réception, et son rapport à la division du travail. Il peut d'ors et déjà être dit
rapidement en premier lieu qu'en soi la recherche étant une insistance, il est justifié que la production y retrouve son unité. Ensuite,
que l'effort de réflexion est moindre quand une unité synthétique autour d'un thème est déjà produite pour le spectateur qui se repaît
des variations dans un sentiment de maîtrise de ce dont il s'agit. Enfin que cette unité d'exposition permet d'identifier sans reste
l'artiste : 'peintre animalier' par exemple, que sa fonction bien circonscrite par la division du travail permet une manipulation plus
aisée de la personne, celle-ci étant classifiée.
[629] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.317
[630] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.316
[631] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.438
[632] En particulier dans la question du 'neuf' qui est mis en avant dans la construction face à la transformation de l' 'ancien'.
[633] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.76
[634] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.347
[635] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.64
[636] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.289
[637] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.465
[638] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.289
[639] Pour Buren en 1968, l'histoire de l'art n'a jamais présenté de révolution dans son propre domaine mais que des réformes, et ce
justement parce qu'elle se réduisait à des changements de formes, à un jeu de formes. Voir Les écrits 1965-1990 (op.cit.) tome I,
p.53-57
[640] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.267
[641] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.38
[642] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.290
[643] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.292
[644] "La question de savoir si le penser humain peut prétendre à la vérité objective n'est pas une question de théorie, mais une
question pratique. C'est dans la pratique que l'homme doit prouver la vérité, c'est à dire la réalité et la puissance, l'ici-bas de sa
pensée. La querelle de la réalité ou de l'irréalité du penser - qui est isolé de la pratique - est un problème purement scolastique"
[645] K.Marx, Thèses sur Feuerbach in Œuvres III (op.cit.), p.1030
[646] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.267
[647] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.61
[648] La thématique nietzschéenne de l'élevage et du dressage des pulsions est présente de façon plus ou moins cachée chez Adorno
[649] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.268
[650] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.167
[651] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.72
[652] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.63
[653] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.48
[654] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.235
[655] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.65
[656] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.167
[657] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.345
[658] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.267
[659] T.W.Adorno, Théorie esthétique (op. cit.), p.489

103 di 103 10/12/2010 18:42